Anais do V Encontro Nacional de Estudos da Imagem e do II Encontro Internacional de Estudos da Image

Page 1

Anais do

Org:

V ENEIMAGEM II EIEIMAGEM

Angelita Marques Visalli André Luiz Marcondes Pelegrinelli Pamela Wanessa Godoi

Vol. 1 ARTE

Volume 1

ARTE



Angelita Marques Visalli AndrĂŠ Luiz Marcondes Pelegrinelli Pamela Wanessa Godoi (orgs.) _________________________________________________________________________________________________________________________

Anais do

V Encontro Nacional de Estudos da Imagem II Encontro Internacional de Estudos da Imagem

_________________________________________________________________________________________________________________________

Londrina Universidade Estadual de Londrina 2015


Edição: André Luiz Marcondes Pelegrinelli. Diagramação: André Luiz Marcondes Pelegrinelli.

Catalogação na publicação elaborada pela Divisão de Processos Técnicos da Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) E56a Encontro Nacional de Estudos da Imagem (5. : 2015 : Londrina, PR) Anais do V Encontro Nacional de Estudos da Imagem [e do] II Encontro Internacional de Estudos da Imagem [livro eletrônico] / Angelita Marques Visalli, André Luiz Marcondes Pelegrinelli, Pamela Wanessa Godoi (orgs.). – Londrina : Universidade Estadual de Londrina, 2015. 1 Livro digital : il. Inclui bibliografia. Disponível em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2015/?page_id=17 ISBN 978-85-7846-338-0 1. Imagem – Estudo – Congressos. 2. Imagem e história – Congressos. I. Visalli, Angelita Marques. II. Pelegrinelli, André Luiz Marcondes. III. Godoi, Pamela Wanessa. IV. Universidade Estadual de Londrina. V. Encontro Internacional de Estudos da Imagem (2. : 2015 : Londrina, PR). VI. Título. VII. Anais [do] II Encontro Internacional de Estudos da Imagem. CDU 93:7

Nota: os textos que se encontram nesses anais são de inteira responsabilidade dos respectivos autores.


Reitora Prof. ª Dr.ª Berenice Quinzani Jordão Vice-Reitor Prof.º Dr.º Ludoviko Carnasciali dos Santos Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Prof.º Dr.º Amauri Alcindo Alfieri Pró-Reitor de Extensão Prof.º Dr.º Sérgio de Melo Arruda Diretor do Centro de Letras e Ciências Humanas Prof.º Dr.º Ronaldo Baltar Diretora do Centro de Educação, Comunicação e Artes Profª. Dr ª Zilda Aparecida Freitas de Andrade Chefe do Departamento de História Prof.ª Dr.ª Angelita Marques Visalli Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História Social Prof.º Dr.º Francisco César Alves Ferraz Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Prof.ª Dr.ª Florentina das Neves Souza Coordenadora do Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) Prof.ª Dr.ª Edméia A. Ribeiro Apoio:


V ENEIMAGEM II EIEIMAGEM Coordenação Geral: Angelita Marques Visalli

Comissão Organizadora Ana Heloisa Molina

Edméia Aparecida Ribeiro

Ana Raquel Abelha Cavenhaghi

Jorge Luiz Romanello

André Camargo Lopes

Pamela Wanessa Godoi

André Luiz Marcondes Pelegrinelli

Renata Cerqueira Barbosa

André Azevedo da Fonseca

Richard Gonçalves André

Angelita Marques Visalli

Silvio Ricardo Demétrio

Barthon Favatto Suzano Júnior

Terezinha Oliveira

Comissão Cientifica Alberto Gawryszewski (UEL)

Gutemberg Araujo de Medeiros (USP)

Alexandre Busko Valim (UFSC)

Isaac Camargo (UFSC)

Ana Cristina Teodoro da Silva (UEM)

Jaime Humberto Borja Gomez (Universidad

Ana Maria Mauad (UFF)

De Los Andes – Uniandes)

Carlos

Alberto

Sampaio

Barbosa

Maria Cristina Correia L. Pereira (USP)

(UNESP/Assis)

Pedro Paulo A Funari (UNICAMP)

Charles Monteiro (PUC/RS)

Tania Siqueira Montoro (UNB)

Elaine Cristina Dias (UNIFESP)

Yobenj

Fausta Gantús (Inst. de Inv. Dr. José Maria

(Universidad Nacional de Colombia)

Luis Mora/México)

Aucardo

Chicangana

Bayona


SUMÁRIO Prólogo Angelita Marques Visalli Apresentação Ana Heloisa Molina Samsor Flexor: imagem e diálogo entre tradição e modernidade Cintia Mariza do AMARAL MOREIRA Quando a imagem se torna fonte: considerações de Foucault e Ginzburg sobre a arte no trabalho do historiador Jacqueline Rodrigues ANTONIO Sandra de Cássia Araújo PELEGRINI A chita na literatura infantil: a linguagem dos tecidos nas narrativas visuais Priscila BARBEIRO Ivana Guilherme SIMILI Grafite: criminalização ou arte as contradições nas leis de respaldo brasileiras Sara Marques BATISTA Leticia dos Santos VILELA Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse: As funções da imagem e seu lugar de conteúdo em meio às produções de Albrecht Dürer (1471-1528) Alisson Guilherme Gonçalves BELLA Angelita Marques VISALLI Madrasa Amiriya de Rada: arte, patrimônio e história Alexsander BRITTO Katia M. P. POZZER Manifestações neopctorialistas na fotografia contemporânea brasileira Mariana Capeletti CALAÇA De Monte Cassino a São Paulo: elementos estéticos da Escola Beuronense nas igrejas paulistanas Rosângela Aparecida da CONCEIÇÃO Composição visual: análise da campanha publicitária que celebra os 100 anos da garrafa de Coca-Cola Natália Azevedo COQUEMALA Horizonte: corpos em paisagens íntimas Odinaldo COSTA Entre Arte e História: a imagem discursiva do Vaso de Uruk Simone Aparecida DUPLA O artístico e o corpo em discurso na pintura de Adriana Varejão Maria Eduarda Carrenho FABRIN Renata Marcelle LARA A imagem do corpo Kaigang nos Coran-Bang-Rê no século XVIII Luane M. FREIRE Giuliano G. D. A. PIMENTEL Certa voz na noite rivamente... Claudio LUIZ GARCIA

7 8 9

21

30

48

60

71 79 98 113 130 143

155

168 185


Impressionismo e fotografia de street syle: metáfora visual e imagens da vida cotidiana Vanessa GERMANOVOIX Miguel Luiz CONTANI Qual fotografia amadora, qual fotografia pictórica?: traços para a delimitação dos espaços Priscila Miraz de Freitas GRECCO A Hipnose da Morte: a derradeira hora nas Danças Macabras do século XV Juliana Porto Chacon HUMPHREYS O processo de visualização de imagens por diagnóstico como Arte Ana Rita KALINOSKI Maria Cristina Villanova BIASUZ Os filhos do cenário gráfico nacional Fernando Gomes F. LIMA Arte moderna e as histórias em quadrinhos: do século XVIII ao surgimento dos quadrinhos modernos Valter do CARMO MOREIRA Poemas de Eugênio de Andrade: correspondências do texto literário com a imagem Amanda RODRIGUEIRO Duas pinturas “esquecidas” de Oscar Pereira da Silva no acervo da Igreja da Ordem Terceira do Carmo da cidade de São Paulo Myriam SALOMÃO O TeleVisionário e a câmera de arte: o que nos ensinam as minisséries de Luiz Fernando Carvalho? Michelle dos SANTOS Magritte-Smith: transcendência artística Roberto Corrêa SCIENZA Imagem e escrita – Oficina do Gesto de Hans Hartung Eliane Patrícia G. SERRANO Nelyse A Melro SALZEDAS A Nachleben mineiriana – Ou a sobrevivência mestiça das formas: estudo de caso Kellen Cristina SILVA O Lugar Social do Artista e suas Práticas: Uma Interpretação da Documentação Fotográfica de Paulo Menten de Meados de 1960-1970 Priscila Perrud SILVA Por uma metodologia transdisciplinar: afasias, contaminações e hibridismos na arte contemporânea Vanessa S. D. SOUSA A Imagem Fotográfica de (i)lustres – Um Experimento Cênico a Partir de Objetos Fernando A. STRATICO Ronaldo Alexandre de OLIVEIRA O Ritual da Serpente: início de uma metodologia artística por Aby Warburg Cristina SUSIGAN A Arte como possibilidade de sensibilização e humanização do jovem e do adulto Sandra Regina Franchi RUBIM Ana Paula dos Santos VIANA Terezinha OLIVEIRA Fotografia como suporte da memória coletiva L. F. VILLALBA

206 221 241

262 283 302 321

334 353 366

384 395

407 424

435 451

467 479


PRÓLOGO Apresentamos os textos disseminados no V Encontro Nacional de Estudos da Imagem, II Encontro Internacional de Estudos da Imagem. Nosso contentamento é bastante grande em reconhecer a participação de tantos estudiosos da imagem, de tantos lugares. Como nas edições anteriores, prezamos a participação de trabalhos desenvolvidos nos vários campos do conhecimento e oportunizamos a apresentação de pesquisas em diferentes momentos de maturação. Uma das felizes características do evento é exatamente o ambiente fértil para a reciprocidade positiva: as sugestões e interações favorecem as contribuições reais aos trabalhos em desenvolvimento e às reflexões. Nesta edição os quase quatrocentos trabalhos foram distribuídos em grupos temáticos em lugar do critério baseado no suporte das imagens, o que possibilitou um incremento do caráter interdisciplinar do evento, pois a imagens emergem como registros que suscitam, inquietam e promovem a reflexão sobre fenômenos e conceitos. Convidamos aos estudiosos e interessados a uma imersão em textos que apresentam um panorama nacional das discussões acadêmicas sobre imagem e conteúdos desenvolvidos a partir do exercício do olhar. Boa leitura!

Angelita Marques Visalli Coordenadora Geral do V ENEIMAGEM II EIEIMAGEM

7


APRESENTAÇÃO Segundo uma das muitas tentativas de definição de Arte essa seria uma atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir de percepção, emoções e idéias, com o objetivo de estimular esse interesse de consciência em um ou mais espectadores, e cada obra de arte possui um significado único e diferente. A arte está ligada à estética, porque é considerada uma faculdade ou ato pelo qual, trabalhando uma matéria, a imagem ou o som, o homem cria beleza ao se esforçar por dar expressão ao mundo material ou imaterial que o inspira. Arte é um termo que vem do latim, e significa técnica/habilidade. A definição de arte varia de acordo com a época e a cultura, mas, independente do contexto histórico, vincula-se à ação humana. Nesse sentido, as pesquisas apresentadas nesse eixo temático proporcionam uma gama de indagações relacionadas ao objeto imagem e seus desdobramentos em diversos meios e sujeitos (da chita ao grafite, de pintores a cenógrafos) instigando outros olhares e reflexões sobre essa atividade tão rica e complexa, tão inspiradora quanto crítica.

Profa. Dra. Ana Heloisa Molina Coordenadora do Eixo Temático ARTE

8


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Samsor Flexor: imagem e diálogo entre tradição e modernidade.

Cíntia Mariza do AMARAL MOREIRA (USU) 1

Resumo:

Este texto aborda a expressão plástica de um artista

que transita entre a

tradição e a modernidade. Samsor Flexor (1907-1971) realizou uma trajetória poética

semelhante a de alguns artistas de sua geração: formado de acordo

com a tradição da arte européia, de um lado, de outro acompanhou o desenvolvimento

das

vanguardas,

do

figurativismo

ao

abstracionismo

geométrico, e deste ao informalismo expressionista e lírico. No entanto, não o fez de modo excludente ou evolutivo, já que manteve as várias formas de expressão, com diferentes ênfases, ao longo de toda a sua vida. Isto não o impediu, entretanto, de se aprofundar e experimentar com personalidade artística marcante, cada nova fala poética com a qual se expressou. Ao indicar a persistência de traços da tradição na expressão informal e lírica de Flexor, observamos uma identidade poética fiel à variância da imagem naquilo que Thierry de Duve (2010) nomeia “arte em geral”: a convivência da pintura, da paisagem e do nu, com as práticas recentes. Sem excluir os gêneros e temas tradicionais, inclui as práticas modernas e contemporâneas.

Palavras-chaves: Imagem. Samsor Flexor. Tradição e modernidade. Keywords: Image. Samsor Flexor. Tradition and modernity.

USU, Professora Doutora do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e a Qualidade do Ambiente Construído. Docente de História e Teoria da Arte no curso de Arquitetutura; PPGAV,UFRJ Pesquisadora IMAGINATA; PPGAV,UFRJ, Aluna de doutorado. 1

9


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1.Um artista cidadão do mundo Esclarecimento: A fim de disponibilizar as referências das obras mencionadas, tomei a liberdade de reuni-las na primeira nota de fim, numeradas de 1 a 20. Pintor, muralista de afresco e mosaico, criador de vitral e gravura, professor e músico, o artista Samsor Flexor viveu e expôs em diferentes países. Europeu do leste, de origem judia, nasceu em 1907, em Soroca, Bessarábia, Rússia, onde permaneceu até os quinze anos de idade. Ao morar na Bélgica, a partir de 1922, acompanhou por dois anos o curso de pintura na Académie Royale des Beaux-Arts. Chegou a Paris em 1924, onde viveria por 14 anos. Enquanto estava matriculado no curso livre da École Nationale Supérieure des Beaux Arts, assistiu ao curso de História da Arte na Sorbonne. Dois anos mais tarde passou a freqüentar as academias Chaumière e Ranson e em 1928 realizou sua primeira exposição individual na França. No ano seguinte participou da fundação do Salon des Surindépendants, atuando como diretor até 1930.

Prestou serviço militar nos Alpes e naturalizou-se

francês em 1930. Converteu-se ao catolicismo e a partir de 1933 manifestou interesse pelas raízes bizantinas e pelo simbolismo da arte sacra. Membro da resistência francesa durante a segunda guerra mundial, foi obrigado a fugir da França, período em que realizou várias obras com motivos religiosos. Ainda durante o conflito mundial, faria a promessa de pintar a paixão de Cristo, caso sobrevivesse à guerra com sua família, ação que realizou depois, em 1949, já morando em São Paulo. Ao fim da guerra retornaria à Paris. Mudou-se para o Brasil em 1948, dois anos depois de uma visita ao país, por ocasião, inicialmente, de exposição coletiva Pintores Independentes de Paris, e depois, de exposição individual, na Galeria Prestes Maia, em São Paulo. Fixou residência nesta cidade e participou da mostra inaugural do MAMSP, Do figurativismo ao abstracionismo, em 1949 e da I Bienal da São Paulo, em 1951. Posteriormente participaria de cinco Bienais de São Paulo e de uma Bienal de Veneza.

10


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Recém chegado ao Brasil recebe alunos em sua casa, e, por estímulo de Léon Dégand, diretor do MAM-SP, funda em 1951 o Atelier Abstração. Solo fértil de experimentação plástica e reflexão sobre cor, forma, linha, movimento e divina proporção, foi responsável pela formação de muitos artistas na época, especialmente os que se encantaram pela arte não figurativa. [a esse respeito ver “obras 1 e 2”, em Nota 1, obras referidas] Viveu com a famíla em São Paulo até o fim da vida. Naturalizou-se Brasileiro em 1958. O artista morreu de edema pulmonar em 1971, aos 63 anos de idade. 2.Trajetória poética A trajetória poética de Flexor é semelhante a de alguns artistas de sua geração: formado de acordo com a tradição da arte européia, de um lado, de outro acompanhou o desenvolvimento das vanguardas, do figurativismo ao abstracionismo geométrico, e deste ao informalismo expressionista e lírico. No entanto, não o faz de modo excludente ou evolutivo, já que mantém as várias formas de expressão, com diferentes ênfases, ao longo de toda a sua vida. Isto não o impediu, entretanto, de se aprofundar e experimentar com personalidade artística marcante,

cada nova fala poética com a qual se

expressou. Durante sua formação, insatisfeito em participar apenas do meio acadêmico característico das escolas de belas artes onde estudou, na Bélgica e em Paris, reuniu-se com um grupo de artistas modernistas, que se negavam a fazer parte do salão parisiense de arte oficial. Sua expressão figurativa e ilusionista da juventude, presente na obra Paisagem do Rio Sena, de 1936, [a esse respeito ver em “obra 3”, em Nota 1] com o tempo foi fortemente marcada pela influência cubista e expressionista, dos anos sombrios da segunda Guerra Mundial, da qual participou ativamente, o que se percebe na obra Cristo na Cruz, de 1949. [a esse respeito ver “obra 4”, em Nota 1].

11


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A adoção progressiva de uma prática pictórica inspirada no cubismo, vai fazendo com que elementos construtivos clássicos, anteriores à realização de cada obra e presentes em estudos compositivos das primeiras pinturas, ressoem e se reordenem segundo a ótica modernista, agora estruturados na matéria visível da pintura, em planos que dialogam direta ou indiretamente com a figuração. De interesse são os motivos tropicais presentes em sua obra entre 1947 e 1948, a partir do primeiro contato com o Brasil, como Abstração tropical, de 1948 [a esse respeito ver “Obra 5”, em Nota 1], onde se observa a presença da influência cubista. Se por um lado, a nova experiência construtiva leva o pintor a desprender-se da figuração e a penetrar no abstracionismo geométrico, presente no óleo sobre tela Geométrico I, de 1952, [a esse respeito em ver “Obra 6”, em Nota1] por outro, não o impede de também continuar a se exprimir através da poética figurativa cubista, que nunca o abandonou, como é o caso da obra em mosaico O circo, realizada para o Hospital Psiquiátrico S. Luis Gonzaga, em Jaçanã, São Paulo, na década de 1950 [a esse respeito ver “Obra 7”, em nota 1] ou mesmo em retratos que ainda realizaria sobre encomenda, como o de Tamagni, em 1951. [a esse respeito ver “Obra 8”, em Nota 1] A partir de meados da década de 1950 o artista passa a dialogar com o abstracionismo informal. Dois eventos: a exposição individual, em 1957, e a coletiva, com o grupo Atelier Abstração, em 1958, em Nova Iorque, [a esse respeito ver em “Obra 9”, em Nota 1] ambas na mesma galeria, aliados ao posterior fechamento do Atelier Abstração, concorrem, nos anos seguintes, para que o artista se volte para o informalismo, o expressionista e o lírico. 3.Informalismo e diluição A obra de Samson Flexor extensa e variada está dispersa pelos vários países nos quais expôs. Contam-se cerca de 50 exposições individuais, quase uma centena de coletivas e cerca de 70 póstumas, em cerca de 16 diferentes países.

12


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O artista, como se viu, dialogou com vários movimentos modernistas que brotaram e circularam no meio artístico parisiense, até meados do século XX, principalmente com o cubismo e o expressionismo. Quando fixa residência no Brasil, em 1948, já maduro, encaminha sua produção experimental e reflexão para o abstracionismo geométrico, reunindose a artistas, os quais orienta no Atelier Abstração, o primeiro grupo de arte abstrata no país. Esta sua grande contribuição como formador no campo da arte em nosso país. Seria necessário aguardar uma década, deixar o ciclo abstrato geométrico tomar corpo, para alcançar o diálogo do artista com o informalismo. O informalismo de Flexor na obra Pintura, de 1960, [a esse respeito ver “Obra 10”, em Nota 1] apresenta-se como diluição da geometria (nota 2). As linhas se diluem. As diagonais apenas sugeridas, aliam-se a um tratamento esfumaçado (nota 3), que as transforma em formas corpóreas, as dilui, e as confunde com o fundo.

13


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Ilustração 1 [ver indicação sobre obra 10] Pintura. Óleo s/ tela. [160,7 X 178,7 cm],1960. Doação MAM-SP. Acervo MAC USP.

O recurso do uso do esfumaçado para a diluição da geometria, Flexor já empregara às sombras diagonais que dialogam com a figuração, numa obra do mesmo período, o afresco para a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro [a esse respeito ver “Obra 11”, em Nota 1] que realizara dois anos antes. O informalismo de Flexor surge como diluição da geometria e da figura. Esta diluição torna-se radical quando realizada em exercícios com a aquarela sobre papel, técnica amplamente explorada pelo artista. No início da década de 1960, o artista expôs aquarelas no Rio [a esse respeito ver

“Obra 12”,

em Nota 1 ] e em Minas [a esse respeito ver “Obra

13”, em Nota 1], muitas delas informais. No entanto são freqüentes as obras

14


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

informais de aquarela até meados da década de 1960 quando então elas se encaminharam para a figuração. A aquarela inicial de Flexor favorece não só a diluição das linhas mas também a diluição das formas, pois naturalmente apresenta fluidez e transparência, como em Composição, 1963. [a esse respeito ver “Obra 14”, em Nota 1] 4. As aquarelas informam o óleo Sobre as aquarelas de Flexor, Heloisa Espada, coordenadora do setor de artes visuais do Instituto Moreira Salles, integrante da equipe responsável pela exposição póstuma, em 2007, que ofereceu aos países europeus ligados à trajetória do artista, a oportunidade de conhecerem a obra dele assim se pronunciou: “Algumas têm autonomia, e outras são esboços para pinturas a óleo, mas a geometria não é mais o foco” (O Globo, 17.02.2009). Talvez pudéssemos rever os termos do comentário: as aquarelas têm autonomia por propiciarem a experimentação do artista neste novo campo com o qual passa a dialogar: o informalismo. As aquarelas informam o óleo, no sentido de tornarem informe e informal a forma formatada, a figura, a geometria, as regras da pintura tradicional e construtiva à óleo, enfim, o estilo de pintura representativo e o geométrico. De outra parte, as aquarelas têm autonomia porque informam o óleo: em sentido complementar, de apresentarem-lhe a novidade da experiência de diluição informal, através da fluidez e transparência que lhes é tão característico. Servem de modelo à expressividade possível do óleo. Elas não são um desenho que se encorpa no óleo, elas são a matéria física que o óleo tenta alcançar ou com a qual o óleo dialoga. A seguir destacamos dois exemplos de poética possivelmente nascida na aquarela, e, depois, encaminhada para o óleo. No primeiro caso, as duas obras de aquarela, Pintura.s/título, 1963, aquarela, [50 x 32 cm] [a esse respeito ver “Obra 1”, em Nota 1]

e

Pintura.s/título, 1963, aquarela sobre papel [50 x 32 cm] companhia das artes,

15


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1963 [a esse respeito ver “Obra 16”, em Nota 1],

apresentam recursos

plásticos em gama de tonalidade, transparência e projeção na verticalidade do suporte, que se mostram aparentadas com a solução obtida no óleo Pintura. Pedras, Óleo sobre hardboard, ca. 1965, [65 x 50 cm]. [a esse respeito ver “Obra 17”, em Nota 1] Dois anos separam as aquarelas do óleo, o que poderia demonstrar a anterioridade da solução plástica em aquarela. Situação semelhante ocorre quando relacionamos a aquarela da ilustração Pintura. Sem título, Aquarela sobre papel, [34 x 50] [a esse respeito ver “Obra18”, em Nota 1] com os dois outros óleos: Pintura. óleo sobre tela, ass.dat., 1963 inf. esq. [73 xc 92] e Pintura. óleo sobre tela, ass.dat., 1963 inf. esq. [73 xc 92] [a esse respeito ver “Obras 19 e 20”, em Nota 1]. Neste caso não conseguimos datar a aquarela nem o segundo óleo mas parece haver uma semelhança entre as três obras. Se não podemos sugerir a anterioridade da aquarela, podemos compreender o diálogo que cada um dos óleos estabeleceu com a aguada da

aquarela apresentada na

Pintura. Sem título, Aquarela

sobre papel, [34 x 50] [“Obra 18”, em Nota 1], já referida. O que reforça a idéia deste íntimo diálogo entre aquarela e óleo em Flexor, é o tratamento dado ao óleo da pintura Abstrato, [“Obra 20”, em Nota 1], já referida. É, pois, um óleo o qual se aquarela. 5.Informalismo e conciliação O informalismo de Flexor se faz presente na fase final de sua vida. Assim o artista vai expressá-lo como ponto de chegada. Um ponto de chegada que carrega todas as suas experiências plásticas precedentes e as concilia. Embora o informalismo do artista trabalhe imagens abstratas, algumas delas inclusive assim denominadas, como é o caso obra que tem por nome Abstrato, ele não abandona de todo as figuras. A poética do artista, por outro lado expressa as vertentes lírica e expressionista do informalismo, ora dando ênfase à uma, ora à outra. Conciliando em sua arte a leveza, com a ambiência sombria.

16


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Outro aspecto a indicar, é o fato do artista manter no informalismo, as regras de proporção áurea estudadas em sua fase geométrica, mesmo que por vezes as intua mais que as projete antecipadamente. Neste caso retoma, em alguma medida, a discussão entre profano e religioso e espiritual na arte, tão própria de seu caminho artístico. O uso da diluição da linha com um esfumaçado no óleo, de certo modo traz à cena o sfumato, técnica renascentista do óleo utilizada por Leonardo da Vinci, o que faz com que o artista, em virtude de sua formação clássica, concilie também a tradição com a contemporaneidade, em sua expressão informal. Como refere Merleau Ponty (Ponty, 1989, p.271), “a linguagem da pintura não foi instituída pela natureza’: tem de ser feita e refeita. A perspectiva do Renascimento não é um ‘truque’ infalível: é mero caso particular, uma data, um momento numa informação poética do mundo que continua depois dela.” Um mundo artistico que pode acolher de novo o legado do sfumato, através da pintura informal em Flexor, sem se obrigar a adotar a perspectiva e ou ser fiel aos cânones representativos da tradição ou geométricos da modernidade. Uma arte que se permite lançar mão da materialidade técnica do renascimento ressignificada. Ao indicar a persistência de traços da tradição na expressão informal e lírica de Flexor, observamos uma identidade poética fiel à variância da imagem naquilo que Thierry de Duve (De Duve, 2010) nomeia “arte em geral” no século XX: a convivência da pintura, da paisagem e do nu, com as práticas recentes. Sem excluir os gêneros e temas tradicionais, inclui as práticas modernas e contemporâneas. Notas: 1.Obras referidas: Obra 1. Fotografia. Atelier Abstração, na Rua Gaspar Lourenço. Ao alto, Flexor; em baixo: Jacques Douchez e Leyla Perrone. Foto: arquivo Jacques Douchez. Referência: BRILL, Alice. Samson Flexor: do figurativismo ao abstracionismo.SP: EDUSP, 1990, p. 78. Imagem obtida em macusp.br, acessado em 08 2011. Obra 2. Fotografia.Tarsila do Amaral, Flexor e amigos do Atelier Abstração. Em pé: Tarsila do Amaral, Bernard, Flexor, Eduardo Mercier e Margot Flexor. Sentados: André

17


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Lhote, Mussia Pinto Alves, Sra André Lhote, 1952. Referência: BRILL, Alice. Samson Flexor: do figurativismo ao abstracionismo.SP: EDUSP, 1990. p. 98. Imagem obtida em macusp.br, acessado em 08 2011. Obra 3. Pintura. Paisagem do Rio Sena, de 1936 [36 X 60 cm]. Coleção Particular. Referências: catálogodasartes.com.br e belgaleriadearte.com.br, acessados em 08 2011. Obra 4. Pintura.Cristo na Cruz, de 1949 óleo s/ tela [145,0 X 195,3 cm]. Acervo MACUSP, Doação MAM SP. Referência: macusp.br, acessado em 08 2011. Obra 5. Pintura. Abstração tropical, exata 1948, óleo sobre tela, c.s.d., [92 x 73 cm ]. Galeria Saramenha (Rio de Janeiro, RJ). Referência: Itaúcultural.org.br, Enciclopédia Itaú Cultural, acessado em 08 2011. Obra 6. Pintura.Geométrico I, 1952, óleo sobre tela, cid.de 1952 [33,0 x 46,0 cm]. Coleção Adolpho Leirner. Referência: Arte construtiva no Brasil: Coleção Adolpho Leirner. SP: MAM SP, 1998, p. 23. Imagem obtida em Itaúcultural.org.br, Enciclopédia Itaú Cultural, acessado em 08 2011. Obra 7. Painel de mosaico. O circo, década de 1950. Hospital Psiquiátrico S. Luis Gonzaga, Jaçanã, São Paulo. Referência: mosaicosdobrasil.tripod acessado em 08 2011. Obra 8. Pintura. Retrato de Tamagni, 1951, óleo sobre tela, c.i.e. [55 x 46 cm], doação Carlo Tamagni, Coleção Museu de Arte Moderna de São Paulo (SP). Referência:mam.org.br, acessado em 08 2011. Obra 9. Cartaz. Exposição do atelier abstração na Galeria Roland de Aenlle, em Nova York ‘Atelier Abstração of São Paulo’. Nova Iorque (Estados Unidos): Roland de Aenlle Gallery, 1958. Referência: Samsom Flexor: Modulações. São Paulo: Galeria do SESI, 2003. P. 41. Imagem obtida em macusp.br, acessado em 08 2011. Obra 10. Pintura. s/ Título. Óleo s/ tela. [160,7 X 178,7 cm], 1960. Doação MAM-SP. Acervo MAC USP. Referência: cromo do acervo MAC-USP. Imagem obtida em macusp.br, acessado em 08 2011. Obra 11. Afresco. Plano geral do altar da igreja N. S. Perpétuo Socorro. 1958. Referência: paroquiaperpetuosocorro.net/historia, acessado em 08 2011. [detalhe] Obra 12 Cartaz. Aquarelas de Samsor Flexor. Rio de Janeiro: MAM Rio de Janeiro, 1961. Referência: cromo do acervo MAC-USP. Imagem obtida em macusp.br, acessado em 08 2011. Obra 13. Cartaz. Flexor 1960. Exposição Individual no Museu de Arte de Belo Horizonte,MG. Obra 14. Aquarela.Composição,1963. [37 x 25 cm]. Referência: catálogo das artes.com.br, acessado em 20 08 2011. Obra 15. Pintura.s/título,1963, aquarela, [50 x 32 cm]. Referência: catálogodasartes.com.br, acessado em 20 08 2011. Obra 16. Pintura. s/ título, 1963 aquarela sobre papel [50 x 32 cm]. Referência: companhiadasartes.com.br, acessado em 20 08 2011. Obra 17. Pintura. Pedras, Óleo sobre hardboard, ca. 1965, [65 x 50 cm], Coleção Particular Referência: Itaúcultural.org.br, Enciclopédia Itaú Cultural, acessado em 20 08 2011. Obra 18. Pintura. Sem título, Aquarela sobre papel, [34 x 50] Referência: camilaalam.blogspot.com, acessado em 20 08 2011. Obra 19. Pintura. s/ título. óleo sobre tela, ass.dat., 1963 inf. esq. [73 xc 92] com etiqueta da Galeria Soleil no verso.

18


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Obra 20. Pintura: Abstrato. óleo espatulado e óleo diluído ao pincel [100 x 130 cm] Referência: escritoriodearte.com, acessado em 08 2011. 2. Como referido em: HTTP://www.mac.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo3/atelierabs/flexor/in dex.html , acessado em 07 07 2011, página biografia, de autoria de Tatiana Rysevas Guerra, [bolsista], Profa. Dra. Daisy V. M. Peccinini de Alvarado, [coordenadora do projeto]. 3.Idem.

REFERÊNCIAS: AQUARELAS DE SAMSOR FLEXOR. Rio de Janeiro: MAM Rio de Janeiro, 1961. AQUARELAS DE SAMSOR FLEXOR PIONEIRO DO ABSTRACIONISMO MOSTRAM SUA FACETA MAIS INFORMAL http://oglobo.globo.com/cultura/rioshow/mat/2009/02/16/aquarelas-desamson-flexor-pioneiro-do-abstracionismo-mostram-sua-faceta-mais-informal754433220.asp acessado em 07 2011. ARTE CONSTRUTIVA NO BRASIL: Coleção Adolpho Leirner. SP: MAM SP, 1998. BRILL, Alice. Samson Flexor: do figurativismo ao abstracionismo.SP: EDUSP, 1990. CATÁLOGO DAS ARTES. Disponível em: http://www.catálogodasartes.com.br, acessado em 08 2011. COMPANHIA DAS ARTES. Disponível em: http://www.companhiadasartes.com.br, acessado em 08 2011. DE DUVE, Thierry. O que fazer da vanguarda? Ou o que resta do século 19 na arte do século 20? Arte & Ensaios: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais EBA/UFRJ, Rio de Janeiro, n. 20, 2010, p.180-193. ESCRITÓRIO DE ARTE. Disponível em http://www.escritoriodearte.com, acessado em 08 2011. ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL. Disponível em http://www.Itaúcultural.org.br, Enciclopédia Itaú Cultural, acessado em 08 2011. FLEXOR, Samsom: Modulações.Curadoria Denise Mattar. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles e São Paulo: Galeria de Arte do SESI, 2003.[catálogo de exposição] MAC USP. Disponível em: http://www.mac.usp.br, acessado em 08 2011. MAM ORG BR. Disponível em: http://www.mam.org.br, acessado em 08 2011. MOSAICO DO BRASIL. Disponível em: http://www. mosaicosdobrasil.tripod, acessado em 08 2011. PARÓQUIA PERPÉTUO SOCORRO. Disponível

19


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

em: http://www.paroquiaperpetuosocorro.net/historia, acessado em 08 2011. MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. In: Textos seletos, Coleção Os pensadores, São Paulo: Nova Cultural, 1989, p.271.

20


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Quando a imagem se torna fonte: considerações de Foucault e Ginzburg sobre a arte no trabalho do historiador Jacqueline Rodrigues ANTONIO (UEM) Orientadora: Sandra de Cássia Araújo Pelegrini (UEM) Resumo:

Este artigo visa analisar uma obra de Foucault e outra de Ginzburg sobre o uso da imagem enquanto fonte para historiador. Para isso buscarei os clássicos da história da arte para evidenciar uma relação direta da arte com a história, que desde o século XVI, e mais fortemente nos séculos XIX e XX, fizeram relações, críticas e elaboraram técnicas que inspiraram e instigaram historiadores ao longo do século XX e também neste início do século XXI a utilizarem de imagens como fontes de suas pesquisas. Discorrerei sobre Michel Foucault em seu “Isto não é um cachimbo”, que enquanto filósofo revela a questão da representação em uma obra de arte. E em seguida ponderarei acerca do historiador Carlo Ginzburg na obra “Indagações sobre Piero” demonstra uma análise social por meio de imagens. Esta escolha foi por estes estudiosos produzirem livros que se tornaram referência no estudo da arte na história ao evidenciarem as diversas linguagens que a imagem possui numa pesquisa acadêmica, assim como indica um caminho a percorrer para os historiadores da imagem. Palavras-chaves: História Cultural, Arte e História, Representações.

21


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução Apesar deste estudo a ser apresentado não ser o meu objeto de estudo no mestrado, porém é importante ter clareza sobre estudos nas ciências humanas acerca das imagens para que assim possa ser bem fundamentada a dissertação a ser apresentada. Neste texto tem por objetivo apresentar duas análises de dois grandes estudiosos nas ciências humanas do século XX. Dessa forma, demonstrar como dois tipos de produções artísticas, com linguagens e épocas diferentes, são vistos de formas diversas pelo estudioso, servindo de exemplo de análise pelos historiadores deste tipo de fonte. Um estudo que relacione arte com História é algo já visualizado desde o período do Renascimento italiano dentro da História da arte, com Giorgio Vasari (1511-1574), quando publica “Vidas dos artistas” em 1550. No século XIX há Aby Warburg que surge como um dos pioneiros na tentativa de se fazer uma História da cultura com base em imagens e textos. Erwin Panofsky, durante o século XX, foi uma referência recorrente entre os estudiosos das imagens, por sua iconologia e iconografia. Porém, são as análises realizadas no após Escola de Annales, com destaque para a História Cultural, que os trabalhos interagem a História com a arte ganhou lugar definitivo no campo historiográfico. Nas décadas de 1970 e 1980 temos alguns trabalhos que fazem os historiadores das imagens do século XXI pensarem as diversas linguagens que as imagens possuem e, também, nos elucidam como as tratarem no campo científico. Nos anos de 1970 há o trabalho de Michel Foucault, “Isto não é um cachimbo” do qual discorre sobre duas obras de René Magritte acerca de um cachimbo. Utilizando da filosofia levanta alguns aspectos significantes para a compreensão desta imagem. Na década seguinte, Carlo Ginzburg, seguindo seus estudos iniciais na Escola de Warburg, escreve “Indagações sobre Piero”, no qual analisa três obras de Piero Della Francesca. Ginzburg evidencia os detalhes de cada uma das obras as relacionando com personagens e fatos da sociedade de sua composição, assim, mostrando outra linguagem que numa imagem pode conter. Este texto começará evidenciando os aspectos dos estudos sobre a imagem pela perspectiva da História Cultural, em seguida prosseguirá com as

22


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

contribuições de Foucault, ao evidenciar como se procedeu a sua análise e finalizará com as contribuições de Ginzburg, detalhando cada uma das três análises acerca das imagens estudadas.

2. A História Cultural e as análises das imagens Na década de 1980 é marcada pelas obras teóricas para os estudiosos da História Cultural, do qual revisita autores que auxiliam pensar a cultura, como também há uma expansão da História para outras disciplinas. Peter Burke (2008) afirma que a história da História Cultural pode ser dividida em quatro fases. A clássica, que compreende um período de 1800 a 1950, e, em especial no campo da arte, filosofia e literatura, quando autores como Jacopo Burckhardt e Johan Huizinga, voltaram-se para os períodos históricos considerados como clássicos, a exemplo, Antiguidade, Idade Média e Renascimento. A fase da história social da arte, que iniciou nos anos de 1930, trata de estudos que partem da sociologia, utilizam formulas ou esquemas culturais e perceptivas, nas quais identificava o estilo de cada pintor no campo das artes. É neste contexto que surgem historiadores da arte, como Erwin Panofsky. A terceira fase é a história da cultura popular, da década de 1960, da qual estuda aspectos da civilização, como feita por Hobsbawm em a História social do jazz. E por fim, a nova história cultural, cunhada no final dos anos de 1980. Nesta há três possibilidades de direcionamentos, a primeira é um renascimento da história cultural tradicional, de Burckhardt; a segunda é uma expansão contínua para os outros domínios, e a terceira “é a reação contra a redução construtivista da sociedade em termos de cultura, o que pode ser chamado de ”a vingança da história cultural”.” (2008, p. 132). Esta vingança seria uma reação contra alguns aspectos da própria Nova História Cultural, pois seus adeptos defendem a maneira que é definida a cultura e os métodos seguidos correm o perigo da extrema fragmentação. Ou seja, para eles o estudo da cultura desfigura a sociedade. Além dessa “virada cultural” do século XX, do encontro desses dois movimentos, da ampliação dos documentos para os trabalhos historiográficos e da imagem como objeto passível de análises da sociedade aquém dela

23


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

mesma, a História e a Arte vêm de longa data depara-se em estudos, ressaltando o livro de Giorgio Vasari, publicado em 1550, “Vidas dos artistas”, no intuito de destacar e diferenciar a arte que se identificava, o autor apura a vida

dos

que

ele

considerava

como

“grandes”

representantes

do

Renascimento. A princípio isto pode ser identificado como uma biografia, mas ao olhar mais de perto para aquilo que era descrito sobre aqueles artistas, é passível de ver a sociedade influenciando as obras do artista, em especial quando se trata dos pedidos dos encomendadores, e posteriormente mecenas, e o artista, além de tradutor do imaginário social, também modificando o pensamento da sociedade. Peter Burke expõe na introdução da versão brasileira do livro “A cultura do Renascimento na Itália”, de Jacob Burckhardt, que “A idéia de escrever uma história cultural e não uma história política não era nova. Vidas dos artistas (1550), de Giorgio Vasari, é tanto um exemplo antigo de história cultural quanto uma das fontes de Burckhardt” (BURCKHARDT, 2009, p. 27). Dessa forma, Vasari também contribui para uma mudança da percepção em relação às imagens, assim, os historiadores visualizam uma sua independência de conteúdo. Com Aby Warburg, tenta se “produzir uma história cultural baseada tanto em imagens quanto em textos” (BURKE, 2004, p. 14), e também a técnica empregada por ele se fundamenta na utilização da evidência visual como evidência histórica. Por Warburg é formado o mais famoso grupo de iconografistas, tendo o instituto com o seu nome e desenvolvido a partir de sua biblioteca, que foi transferida de Hamburgo para Londres após a ascensão de Hitler. Entre seus membros têm Fritz Saxl e Erwin Panofsky, por exemplo. Panofsky prosseguiu com os estudos sobre iconografia e iconologia iniciado na Escola Warburguiana e formulando três níveis de análise da imagem, dos quais são lidas até os dias atuais por historiadores que buscam realizar trabalhos com imagens, ou tratam deste objeto de estudo, como JeanClaude Schmitt e Peter Burke. O primeiro nível trata do Tema primário ou natural, no qual identifica formas puras e as expressões contidas, sendo uma descrição pré-iconográfica da imagem, sem um conhecimento além do contido na imagem.

24


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O segundo nível é nomeado por Tema secundário ou convencional, em que se tem um conhecimento a mais do que a imagem fornece, como decifrar os símbolos contidos na obra, do qual faz o espectador identificar as personagens retratadas, é onde acontece a análise iconográfica da imagem. O terceiro é o Significado intrínseco ou conteúdo, a partir do qual permite ir além dos elementos e dos significados transparecidos na obra, pois há uma necessidade de um conhecimento sobre a época em que foi retratada, não somente de seu tema. Assim, com a mudança metodológica da imagem, a iconografia compreende um método descritivo, implica no estudo dos elementos essenciais de uma imagem que precisam ser esclarecidos, já a iconologia é uma iconografia interpretativa, pois “advém da síntese mais que da análise […] a exata identificação dos motivos é o requisito básico [da] análise iconográfica, [mas] também a exata análise das imagens, estórias e alegorias é o requisito essencial para uma correta interpretação iconológica” (PANOFSKY, 1991, p. 54).

3. Contribuições de Foucault analisando Magritte No ano de 1973, Foucault lança o livro “Isto não é um cachimbo”, no discorre sobre as linguagens utilizadas nas duas imagens de René Magritte (1898-1967), com destaque, na provável, última imagem produzido pelo pintor com o tema do cachimbo e, assim, evidenciando os entendimentos sobre a intencionalidade do autor. A partir de uma indagação sobre a negativa contida na obra, Foucault vai à busca da intencionalidade do autor que, ao desenhar um cachimbo, escreve abaixo que isto não é um cachimbo. O trabalho dessa análise foca no desenho abaixo:

25


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 1 – Sem nome. Magritte Fonte: FOUCAULT, 2008, p. 07.

Foucault durante a análise reavalia a questão de serem dois cachimbos, trazendo contribuições com discussões sobre o que é real e o que é representado, com argumentos filosóficos propõe que um dos cachimbos pode ser o real, ou idealizado, enquanto o que está no quadro, com a negativa é um representado. Foucault também trata acerca da caligrafia, uma espécie de poema visual, do qual defende que não é a contradição entre texto e imagem que produz a estranheza, mas o fato do espectador ao olhar a imagem a reconhece como tal, assim defende que o caligrama é tautologia, ou seja, apresenta a mesma ideia em formas diferentes, que se faz de forma alegórica. Faz, assim, uma análise que demonstra os sentidos da palavra e a representação do visual.

26


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Discorre igualmente sobre Klee, Kandinski e Magritte, para que o leitor compreenda o surrealismo e que compreenda o motivo que tal obra teve tanto alvoroço. Expõe outros desenhos do qual compreende a intenção do autor. Por fim, Foucault trata da questão de que o artista nem sempre quer afirmar algo ao desenhar, assim, como em seu texto todo, ressalta as questões acerca do discurso, da linguagem, que se faz a ligação entre os signos textuais e visuais de maneira oposta da tradição, pois ao não afirmar acaba afirmando sua negação, pois ideias não tem formas visíveis.

4. Contribuições de Ginzburg analisando Piero Em 1981 é lançado o livro “Indagações sobre Piero: O batismo; O ciclo de Arezzo; A flagelação”, no qual evidenciam algumas estratégias para o estudo com imagens na historiografia ao analisar essas três obras do Pintor Piero Della Francesca (1420?-1492). Sobre o quadro O Batismo, Ginzburg (1989) apresenta a obra do autor e os estudos sobre a obra e Piero. Em seguida distingue o ícone e seus elementos para uma interpretação e reconhecimento do valor dessa obra e finaliza com uma investigação dessa obra, por onde ela passou o que lhe aconteceu através do tempo e a busca para saber a sua origem, quem a encomendou e a sua finalidade. Acerca do Ciclo de Arezzo, o estudo mais extenso do historiador neste livro, Ginzburg (1989) localiza o contexto em que a obra foi concebida, as pistas sobre sua encomenda, e a partir disso, evidencia os motivos da clientela e do mecenato. Logo após, faz uma reconstrução do fato e identificação de conjunto, a iconografia da obra se dá através da comparação da obra analisada com outras de mesmo tema, e propõe uma análise combinada da iconografia e sobre a clientela. Para a construção do trabalho, o autor usa os pontos de vista e estudos de outros pesquisadores sobre o mesmo tema, levanta hipóteses baseadas em documentos da época, fatos relativos à concepção da obra, em seguida esclarece onde se baseou para afirmar as colocações feitas. Na análise da obra A Flagelação, o autor apresenta dados indiscutíveis e suposições, levanta questões sobre a obra, o que os elementos significam. Sob o título Ainda a Flagelação, Ginzburg (1989) faz uma análise da obra pela obra,

27


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

ou seja, observa as questões sociais que estão inseridas na pintura. Primeiramente tenta entender a iconografia, quem são as figuras pintadas, o porquê delas naquele espaço e contexto, e busca os significados da obra, vendo os seus detalhes e reflexões sobre elas. Por meio de comparações com outras obras de mesmo tema, Ginzburg observa os personagens da obra e as compara entre si. E também nos mostra as questões histórico-sociais em que a obra está inserida.

5. Considerações Finais Portanto, a “virada cultural” no século XX abriu caminhos para que os historiadores tivessem a liberdade de escolher a natureza de suas fontes, como no caso deste trabalho, imagens. Desde Vasari, ao evidenciar a história por trás das grandes obras e artistas do Renascimento Italiano, passando por Waburg e suas críticas na relação entre Arte e História, chegando a História Cultural delineada nos anos de 1980 e constantemente reestuda pelos historiadores das imagens. Ginzburg faz parte dos teóricos constantemente referenciados pelos estudiosos da cultura. Foucault colabora em pensar em outras linguagens que uma imagem possui e, dessa forma, refletir a sociedade que a produziu e a recepcionou por outro ângulo. Todos esses aspectos apresentados auxiliam nas análises dos historiadores com imagens.

REFERÊNCIAS: BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália: um ensaio. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. BURKE, Peter. O que é História Cultural? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. ______. Testemunha Ocular: história e imagem. Bauru, SP: EDUSC, 2004. DIDI-HBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. FOUCAULT, Michel. Isto não é um cachimbo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. GINZBURG, Carlo. Indagações sobre Piero. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

28


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 1991. VASARI, Giorgio. Vidas dos Artistas. São Paulo: editora WMF Martins Fontes, 2011.

29


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A chita na literatura infantil: a linguagem dos tecidos nas narrativas visuais Priscila BARBEIRO (UEM) 1 Ivana Guilherme SIMILI (PPH-UEM) 2 Resumo:

No trabalho, a relação entre Arte e cultura, é examinada por intermédio da análise das apropriações de um tecido, a chita, na criação de visualidades de livros destinados aos segmentos infantis. Analisamos, portanto, as obras que incorporam os tecidos nas capas e nas páginas dos livros para narrar histórias para crianças: O rapto do Galo (2014) de Fabiana Karla e a Seda e a Chita (2011) de Paula Acioli. Neles, as histórias narradas abordam temáticas e questões da cultura brasileira em duas perspectivas, respectivamente, a popular e a diversidade étnico-racial. O primeiro emprega a chita nas narrativas das festividades populares de Pernambuco, em específico, o carnaval, como mecanismo para a valorização da estética festiva; o segundo, instrumentaliza o tecido para focalizar temáticas relativas à diversidade cultural, com recortes em temáticas da beleza afrodescendente. Face ao exposto, por meio da análise das imagens consideramos que os usos da chita nas ilustrações constituem-se em linguagens e narrativas visuais que caracterizam a cultura popular e nacional brasileira, em suas vivências e produções de sentidos históricos.

Palavras-chaves: Chita, Cultura, Literatura.

Graduanda em Artes Visuais. Pesquisa em desenvolvimento, em nível de Iniciação Científica PIBIC/CNPQ-FA-UEM.

1

2

Coautora e Orientadora do PIBIC.

30


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução Neste trabalho, procuramos compreender as relações estabelecidas entre Arte e Cultura, por intermédio da análise das apropriações de um tecido, a chita, na criação de visualidades de livros destinados aos segmentos infantis. Analisamos, portanto, as obras que incorporam os tecidos nas capas e nas páginas dos livros para narrar histórias para crianças: O rapto do Galo (2014) de Fabiana Karla e a Seda e a Chita (2011) de Paula Acioli. Neles, as histórias narradas abordam temáticas e questões da cultura brasileira em duas perspectivas, respectivamente, a popular e a diversidade étnico-racial. O primeiro emprega a chita nas narrativas das festividades populares de Pernambuco, em específico, o carnaval, como mecanismo para a valorização da estética festiva; o segundo, instrumentaliza o tecido para focalizar temáticas relativas à diversidade cultural, com recortes em temáticas da beleza afrodescendente. Neste ponto, é importante destacar que qualquer análise sobre tecidos e arte exige que se compreenda o trabalho artístico ou as escolhas dos materiais usados pelo artista na criação das ilustrações. No caso em especifico, a remissão ao tecido, a chita, exige que se conheçam aspectos de sua história para entender o simbolismo que o tecido carrega. Para Carol Garcia (2008, p. 25), um dos tecidos mais usados na produção de artigos de vestuário e de artesanato decorativo no Brasil está o chitão. Trata-se de “tipo de algodão barato, de trama aberta e estampa floral”, que aparece no cenário dos tecidos com o nome de chitão por volta de 1950, com o lançamento pela Fiação e Tecelagem São José, indústria mineira. Outro aspecto destacado por Garcia, diz respeito às nomenclaturas que se seguiram na definição da chita que nasce como chitão. “Chitinha” é o nome dado para o tecido com flores miúdas; “chita” com flores médias e “chitão”, se elas forem graúdas, “em cores vivas, com traços de grafite delineando contornos, e que cobrem toda a trama do tecido engomado” (MELLÃO; IMBROSI, 2005, p. 30 apud GARCIA, 2008, p. 25). Conhecido como pano popular, o pano dos escravos passou pela literatura, pelas manifestações artísticas, vestiu movimentos culturais como o tropicalismo, se tornou símbolo dos costumes da moda de vestir e de decorar,

31


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

e hoje pode ser encontrado tanto vestindo e colorindo as festas populares do mais remoto interior brasileiro bem como os ambientes considerados mais modernos e sofisticados. A brasilidade da chita esteve nas apropriações do tecido pelas escravas e pela alta costura. Pelas mãos de Zuzu Angel foi levada para a alta-costura nacional e internacional. Foi tecido usado pelas camadas pobres e pela elite; foi toalha de mesa da cozinha. Foi e continua sendo tecido de roupas, de decoração, de artistas plásticos etc.. Passou pela televisão, pelas novelas, pelo cinema, tornando-se tecido popular brasileiro, vestindo e dando “a cara ao Brasil”. Pressupomos, portanto, que por meio da análise das obras selecionadas como documentos de pesquisa, será possível dimensionar o papel que o tecido desempenha na literatura infantil e de que forma o uso da chita contribui para criar e disseminar imagens do Brasil e da brasilidade de suas festas e pessoas – com as cores e as formas de viver, de se vestir para as sociabilidades que permeiam as relações e as interações pessoais e sociais.

2. A Literatura Infantil Brasileira: Aspectos Históricos Para compreendermos as mensagens e representações comunicadas pelos livros infantis O Rapto do Galo (2014) e A Seda e a Chita (2011) é necessário considerarmos a literatura infantil como artefato pedagógico, auxiliar na formação de ideias acerca da cultura brasileira. Dessa forma, é imprescindível o conhecimento da trajetória da literatura infantil, como gênero literário direcionado às crianças e seus desdobramentos no Brasil. Conforme propõem as autoras Marisa Lajolo e Regina Zilberman em seu livro Literatura Infantil brasileira: história e histórias (1988), a produção literária infantil brasileira é agrupada em ciclos, desde sua origem nos contos europeus, suas influências, temáticas, autores de expressão e contemporaneidade. No Brasil a proclamação da república trouxe o anseio de transformação e modernização do país. Entre o fim do século XIX e começo do século XX, há uma crescente industrialização e o momento se torna propício para o aparecimento da literatura infantil. Conforme as autoras contextualizam, é nesse período que vão se constituindo consumidores para os produtos

32


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

industriais, dessa forma, vão surgindo diferentes públicos para os quais se destinam diversos tipos de publicações, como por exemplo, as revistas femininas, os romances, o material escolar, e os livros para crianças. (LAJOLO, ZILBERMAN, 1988). Nas últimas décadas do século XIX, a produção literária infantil se resumia às adaptações e traduções de obras estrangeiras, circulando muitas vezes em edições portuguesas, distantes da língua materna dos leitores brasileiros. A maioria dessas histórias tinha em seu enredo um projeto educativo e ideológico a fim de formar cidadãos e alimentar o patriotismo dos pequenos leitores. Segundo as autoras essas obras:

[...] têm crianças como personagens centrais, as quais, através de variadas situações e aventuras, vão desenvolvendo amor à pátria, sentimento de família, noções de obediência, prática das virtudes civis. São crianças modelares, cuja presença nos livros parece cumprir a função de contagiar de iguais virtudes e sentimentos seus jovens leitores. (LAJOLO, ZILBERMAN, 1988, p.32).

Além da função ideológica, os enredos das histórias se passavam em cenários de diferentes cidades brasileiras, tendo como ilustração uma fotografia. Conforme as autoras, esses livros apenas se limitavam em apresentar aos leitores nomes de capitais e estados brasileiros, em momento algum essas histórias incorporavam qualquer peculiaridade de tais regiões. Esse tipo de literatura infantil é marcado por um dos traços mais constantes da literatura brasileira: a exaltação da natureza e da paisagem, como símbolos mais difundidos de nacionalidade. Tais traços foram herdados do romantismo e do período colonial. (LAJOLO, ZILBERMAN, 1988). Entre 1920 e 1945 a produção literária para crianças aumenta e consequentemente o número de obras, volume das edições, bem como o interesse das editoras. Na década de 1920 destacam-se as obras de autores nacionais, como Monteiro Lobato (1882-1948) e Tales de Andrade (18901977). Esse período histórico foi marcado por muitos acontecimentos importantes, dentre eles, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo no mês de Fevereiro de 1922, reunindo artistas e intelectuais que propunham um movimento a favor do Nativismo, ou seja, a busca por um passado nacional e fontes autênticas de brasilidade não contaminadas pela

33


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

influência europeia, além do apelo ao folclore especialmente o indígena e africano. Para atender a esse apelo nacionalista, as histórias trazem em seu enredo a valorização do espaço rural, histórias de origem folclórica e das tradições orais do povo, e temas pedagógicos contando a História do Brasil, sobretudo cenas do período colonial. Nas décadas de 1930 e 1940 a frequência a escola se torna obrigatória e o Estado começa a investir na educação. Como consequência disso, há uma proliferação literária, representada principalmente pela profissionalização dos autores, especialização das editoras e escritores e a expansão do mercado consumidor. Nesse período as autoras ressaltam que apesar do apelo modernista ao nativismo, ao popular e ao folclore brasileiro, a maioria dos escritores era influenciada pela Literatura europeia e norte-americana. Essa influência se deve principalmente na tentativa do Brasil se adequar nos padrões internacionais, assimilando a Literatura como mais um produto da cultura de massas. Nos anos posteriores, a arte bem como a literatura buscava uma elevação de nível, ou seja, se igualar a produção das nações desenvolvidas. Dessa forma, a cultura popular passa para segundo plano, e da mesma maneira as expressões coloquiais e o do discurso oral. Segundo Lajolo e Zilberman (1988), a literatura infantil desse período defronta-se com dois problemas. De um lado, com o empenho para elitização da cultura brasileira, o gênero literário infantil é rebaixado, dependendo de escritores de menor renome. Do outro, o leitor passa a ser bombardeado por atrações da cultura de massa, como por exemplo, os canais internacionais, rompendo com os antigos hábitos da leitura. Na continuidade da argumentação, as autoras evidenciam que, nas décadas de 1960 e 1970 a Literatura infantil brasileira vai conquistando maior visibilidade e fomento. A Modernização do país e a adesão à indústria cultural norte-americana, além de afetarem o modo de produção do livro infantil, favoreceu também alguns gêneros e temas, como a ficção científica, almanaques e o mistério policial, deixando para trás as antigas temáticas literárias como os conteúdos escolares e a História do passado colonial. Os livros infantis brasileiros contemporâneos vão manifestar ainda outro traço de

34


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

modernidade: “a ênfase em aspectos gráficos, não mais vistos como subsidiários do texto, e sim como elemento autônomo, praticamente autosuficiente.” (LAJOLO, ZILBERMAN, 1988, p.124). Logo, a estética do livro se torna muito significativa, tanto quanto seu enredo. Assim como nos anos 1960 e 1970 os posteriores 1980 e 1990, assistiram a implantação de uma nova etapa da sociedade brasileira em direção a um modelo capitalista que favoreceu um modo industrial de produção de cultura. De um lado o laço entre Literatura infantil e a escola favoreceram a repetição de velhas concepções pedagógicas, exigindo uma periodicidade de publicações didáticas, distanciando a literatura infantil da não-infantil em termos de criação artística. Porém do outro lado, é somente a partir dos anos 1970 em virtude do aparecimento de novos autores, do sucesso das fases anteriores e da tarefa de formar professores para a educação fundamental e para as instituições de ensino superior, que a literatura infantil ganha espaço de reflexão nos meios universitários. Conforme Lajolo e Zilberman (1988) essas reflexões acerca da Literatura Infantil começam a incorporar novas vertentes do pensamento contemporâneo, destacando-se as abordagens que se voltam: à análise dos comprometimentos ideológicos dos livros destinados à infância; ao entrelaçamento do texto com o seu receptor; à importância do elemento lúdico; e à representação da criança no texto. Além disso, a Literatura Infantil contemporânea enquanto gênero literário e campo de pesquisa científica nas Universidades acompanham as políticas públicas para a educação, absorvendo novas temáticas e discussões, como por exemplo, as temáticas culturais e étnico-raciais. Estes assuntos serão abordados no tópico seguinte.

3. As Temáticas Culturais na Literatura Infantil Compreendendo a trajetória da Literatura Infantil no Brasil e de todos os seus desdobramentos, é evidente a permanência do caráter pedagógico atribuído a esta. Desta forma, atrelada a educação, a Literatura Infantil se tornou um veículo de informações acerca de temas e conteúdos escolares. Recentemente, no Brasil, as temáticas culturais se tornaram alvo de debates e de novas propostas, impulsionadas pelas políticas públicas da

35


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

educação. Baseadas na superação de estereótipos, preconceitos e da hierarquização cultural de dominação eurocêntrica, ou seja, alimentados pela redefinição do conceito de cultura, pelos impactos dos movimentos sociais e de reivindicação de direitos de grupos tradicionalmente oprimidos pelos valores coloniais hegemônicos, surgem no que se refere especificamente à escola, a partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 que definiu a transversalidade como estratégia de abordagem de temas, tais como: Ética, Orientação Sexual, Meio Ambiente e Pluralidade Cultural. Relativamente à pluralidade cultural, em 2003, a Lei nº 10.639 tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino públicos e privados. Posteriormente, a Lei nº 11.645/2008, que incluiu também a história e a cultura indígena no rol das temáticas obrigatórias em currículos da Educação Básica. Tais temáticas serão ministradas no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de artes, de literatura e história brasileiras. (BRASIL, 2008). Os Parâmetros Curriculares Nacionais que abordam o tema transversal Pluralidade Cultural retratam que:

A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem nos território nacional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. (BRASIL, p.121, 2008).

Portanto, a pluralidade cultural como tema transversal na educação nos convida a reconhecer que na sociedade brasileira existe uma diversidade étnica e cultural dos diferentes grupos sociais que a compõem. Logo, como já mencionado a Literatura se constituirá como artefato para disseminação e articulação de ideias acerca desta Pluralidade Cultural, os livros destinados ao público infantil e jovem ganham maior visibilidade, incorporando títulos que incluam a participação de personagens negros, a apresentação de costumes regionais e afro-brasileiros e informações culturais produtoras de identificação entre o leitor e a narrativa, contribuindo assim com as mudanças atuais na história da educação brasileira. Exemplo disto se constitui os livros: O Rapto do

36


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Galo (2014) e A Seda e a Chita (2011), transformados em objeto e fonte de pesquisa.

4. O Rapto do Galo A atriz e comediante Fabiana Karla publicou em 2014 o seu primeiro livro: O Rapto do Galo. Em sua estreia literária, a autora homenageia a cultura de sua terra natal, apresentando um desfile de personagens e tradições da cultura popular. O Livro “O Rapto do Galo” é um cordel contemporâneo que narra com “humor e rima o sumiço de um dos grandes símbolos do carnaval do Recife: a ave que representa o maior bloco de rua do Nordeste” (PEQUENAS ESCOLHAS, 2014, online). A obra possui imagens criativas, cores fortes, e retalhos de chita, assinadas pela ilustradora pernambucana Rosinha Campos, vencedora de diversos prêmios de ilustração infantil.

(Fonte: KARLA, 2014, p. 15-10)

Podemos observar nas imagens, que as figuras dos personagens possuem uma estética simples e estilizada, delimitadas pelo contorno em preto, típico da reprodução xilográfica dos Cordéis nordestinos. A chita reproduzida no livro é uma mistura de rosas amarelas com manchas laranja e vermelhas, rodeadas de folhas verdes, num plano de fundo preto. As cores dos

37


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

personagens são vibrantes e contrastam uma com as outras: Amarelo, roxo, azul, laranja, verde e vermelho. Em cada página do livro, aparece pelo menos uma reprodução do tecido de chita, sendo estampa de chapéu, de peruca, de paletó, de saias, vestidos, guarda-chuva, mesa, e até das penas do galo. Dessa forma, a chita é incorporada em todo o livro, por diferentes segmentos: vestuário, objetos e personagens.

(Fonte: KARLA, 2014, p.9-17)

A história narrada no livro começa com o desaparecimento do Galo da Madrugada no sábado da folia de Carnaval. A população aflita se recusa a abrir os festejos de Momo até que a situação se esclareça. As ruas todas enfeitadas, muitas máscaras e serpentinas, no entanto, todos resolvem ajudar na busca pelo galo: Os passistas de Frevo, o Cortejo do Maracatu e os Bonecos de Olinda. A situação permanece a mesma até que o Boneco de Barro do Vitalino traz uma notícia: escutaram um cocoricó dentro do canavial e muitos desconfiaram ser o Papa Figo, um homem terrível, que come fígado de criança o culpado pelo sumiço. Aí então, todos partem para o canavial e de longe já puderam ver o galo todo amarrado, e Papa figo ao seu lado tocando um tamborim. Todos sentiram muita raiva e armaram um plano: chamaram o Cirandeiro e os caboclinhos, e todos juntos deram ordem de prisão a Papa figo. O culpado tentou se explicar, disse não estar arrependido de nada, pois todos tem o direito de pular Carnaval, menos ele, pela sua fama de mau. Então

38


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

já que nunca pode ver o galo, ele o sequestrou. Portanto, para julgar o comportamento do Papa figo, a população formou um tribunal de acusação. Uns o julgavam culpado, outros o defendiam. Até que finalmente saiu o veredito: resolveram soltá-lo e acabar logo com toda essa confusão. O Galo deu início as festividades e todos foram dançar na cidade, gente de toda a parte, inclusive Papa figo. E a história termina assim, todos os carnavais sendo assim, o Galo para todos! Face ao exposto, consideramos que a mensagem comunicada pela obra O Rapto do Galo (2014), tanto no seu discurso como em seus elementos visuais, tem como principal objetivo apresentar e caracterizar a cultura pernambucana e popular brasileira. Segundo os autores Zucon e Braga (2013), a valorização dos saberes, dos fazeres, das celebrações e das formas de expressão populares, é essencial para apurarmos nossa compreensão sobre a diversidade das manifestações do povo brasileiro, e desfazermos preconceitos, adentrando num universo riquíssimo que, na maioria das vezes, está mais próximo do que imaginamos. Portanto, a Pluralidade Cultural caracteriza-se em diversos segmentos verificados na Obra e nos elementos que a compõe. Um dos principais itens de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2008) é a valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem em sociedade, neste caso a Cultura Pernambucana com suas festividades, seus personagens folclóricos, suas danças, seus tecidos e suas cores são símbolos de costumes regionais e afro-brasileiros, pertencentes a cultura brasileira, que são apresentados e valorizados na Obra literária O Rapto do Galo (2014). Segundo o autor Santos (2007, p.54): “O carnaval recifense é fator fundamental para a preservação e resgate das tradições locais”. Por meio dele, muitas pessoas tem contato com a cultura pernambucana. O carnaval exibe em seu bojo, uma multiplicidade de manifestações culturais, que para o autor: “não há nenhum outro carnaval no Brasil capaz de movimentar, num mesmo momento, tantas manifestações artísticas diferentes.” (SANTOS, 2007, p.55). Além da diversidade artística, o carnaval pernambucano ganha também grande destaque, em virtude do Galo da Madrugada: “Trata-se do maior bloco carnavalesco do mundo, de acordo com o livro dos recordes. Normalmente,

39


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

mais de 1,5 milhão de pessoas acompanha o Galo no Sábado de Zé Pereira, dando a “grande largada” para o Carnaval do Recife”. (SANTOS, 2007, p.55). Pela sua grande importância para cultura pernambucana, o Galo da madrugada, personagem principal do livro, foi elevado a condição de patrimônio imaterial de Pernambuco, a partir de 20 de fevereiro de 2009, pela Lei Nº 13.712 / 2009. Segundo os autores Zucon e Braga (2013, p.76): “Desde o final do século XIX, muitos estudiosos, no Brasil e no mundo, manifestavam preocupações com o registro de tudo o que fosse considerado folclórico”. Para o autor, nesse período temia-se que as práticas populares tradicionais entrariam em decadência pelo contato com a cultura urbana e industrial. Nesse contexto surgem preocupações preservacionistas, na direção de evidenciar a importância de bens culturais que mais tarde passariam a se chamar de imateriais. A definição de patrimônio imaterial também foi definida pela Unesco, que inclui todas as práticas, representações, expressões, conhecimentos, técnicas, objetos, artefatos e lugares culturais em que os grupos reconhecem como parte integrante de sua cultura. (Iphan, 2011). Portanto, compreendendo a retórica comunicada pelo livro, no sentido de apresentar aos seus leitores as tradições populares pernambucanas, pressupomos que as visualidades presentes na obra, produzem muito além de um sentido estético atrativo, construindo a partir dessas imagens uma produção de sentido histórico e social, em que a chita, se constitui na obra como elemento integrante da cultura popular e principalmente da regionalidade nordestina. Dessa forma, a segunda obra selecionada para análise: A Seda e a Chita (2011), também nos comunicam discursos de pluralidade cultural, no entanto, diferencia-se na forma de abordagem e apropriação do tecido chita.

5. A Seda e a Chita Paula Acioli, mestre em Moda, Cultura e Arte, graduada em Design e Comunicação Visual pela UFRJ e especialista em moda pelo London College of Fashion, publicou em 2011 seu segundo livro: A Seda e a Chita, ilustrado por Pedro Porto, artista plástico e grafiteiro, formado em Design gráfico pela PUCRio. Repleto de referências sobre Moda e Cultura, o enredo da história

40


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

apresenta aos pequenos leitores uma narrativa de diferenças étnicas, culturais e sociais, presentes no seu discurso e nos elementos visuais que a compõe. O Livro A Seda e a Chita (2011) nos conta de forma lúdica, com um linguajar simples, e coloridas ilustrações, a amizade entre duas meninas, tendo como pano de fundo a cidade do Rio de Janeiro. Uma delas, a narradora da história, é uma garotinha branca, de cabelos lisos e castanhos, que vive em uma comunidade no morro do Rio de Janeiro, amante de sua cidade e de seu país. Sua mãe trabalha de empregada doméstica na residência de uma família de diplomatas estrangeiros africanos que também tem uma filha da mesma idade, negra de cabelos cacheados, assim, as duas meninas se conhecem e se tornam grandes amigas.

(Fonte: ACIOLI, 2011, p.6)

Juntas, elas descobrem na cidade uma fábrica de tecidos e são convidadas a conhecê-la. Nesta visita a narradora se identifica com um dos tecidos: “Gostei muito de um tecido bem colorido e cheio de flores que parecia um jardim” (ACIOLI, 2011, p14). Logo, ela descobre que este tecido se chama Chita, e apresenta aos leitores uma breve descrição sobre a história deste tecido. “Aprendemos que a Chita é um tecido muito simples, feito de algodão, e

41


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

que por isso não custa muito caro. Mesmo sendo simples e barato foi o pano de que mais gostei!” (ACIOLI, 2011, p14).

(Fonte: ACIOLI, 2011, p.18)

Sua melhor amiga também se identifica muito com um tecido: A Seda. “Aprendemos que a Seda é um tecido muito caro. É porque é feito por um bichinho muito pequenininho e delicado, e por isso leva muito tempo para ficar pronto.” (ACIOLI, 2011, p.14).

42


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

(Fonte: ACIOLI, 2011, p.19)

Na sequência da história as duas garotas ganham de presente pedaços de seus tecidos preferidos. A menina branca pede para sua mãe costurar um lindo vestido de chita, bem colorido e cheio de babados. A outra garotinha pede para uma de suas empregadas que faça um lindo vestido de Seda. Um dia as duas amigas resolvem trocar de vestidos e acabam gostando tanto que nunca mais destrocam. “Minha amiga ficou com o meu de chita, colorido e cheio de babados, e eu fiquei com o dela de Seda, bem chique e com flor.” (ACIOLI, 2011, p.20). Um dia sua amiga estrangeira conta-lhe um pouco sobre seu país de origem, que estava passando por muitas dificuldades, e por isso seus pais estavam recolhendo doações para serem enviadas como forma de ajuda. Apesar de gostarem muito dos vestidos, as duas amigas resolvem doá-los com muito carinho, no entanto, temem que seus vestidos fossem separados e nunca mais se encontrassem. Para que isso não ocorresse as meninas pedem ajuda de uma artista plástica, que transforma seus vestidos em um grande quadro com o seguinte título: A Seda e a Chita. Assim os vestidos nunca mais se separariam. Depois dessa grande ideia, o quadro foi leiloado para arrecadar verbas para doações, e acabou sendo comprado pela dona da fábrica de tecidos, que também queria ajudar as pessoas necessitadas. Por fim, a história termina com a satisfação das amigas em doar seus lindos vestidos, que viraram obra de arte muito valiosa, tanto quanto a amizade de ambas. Portanto, a partir do discurso comunicado pelo livro A Seda e a Chita, se torna evidente algumas características de Pluralidade Cultural presentes em sua narrativa. Como já mencionado um desses traços é a presença de personagens negros, neste caso, há um rompimento com os estereótipos e antigas concepções de narrativa, em que o negro aparecia como oprimido e realizando apenas tarefas subsidiárias. Conforme as autoras Fúlvia Rosemberg e Edith Piza (1995), a presença de personagens protagonistas negros na Literatura Infanto- Juvenil brasileira era ignorada até a década de 1980: “[...]

43


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

entravam no texto apenas como coadjuvantes, na perspectiva de um país que se quer branco.” (1995, p.6). Na obra a personagem negra se mostra o oposto do convencional, é uma garota rica, filha de diplomatas. Neste caso, o livro deixa explicita a inversão de valores tradicionais da Literatura Infantil, que segundo as autoras: “À personagem feminina negra se lhe reservava o reino da cozinha: a cozinheira de lábios e peitos avantajados, com o eterno avental, tratada "carinhosamente" por Monteiro Lobato na figura da Tia Anastácia.” (1995, p7).

(Fonte: ACIOLI, 2011, p.21)

É possível ainda observar, no processo de construção imagética da menina negra, que o corpo pode ser considerado como um suporte da identidade negra e o cabelo crespo como um forte ícone identitário. Conforme a autora Ruth Barreiros (2010): “O cabelo do afrodescendente é parte intricada do perfil estético da identidade afrobrasileira, bem como em outras culturas”. Ainda sobre isso, a autora Nilma Lino Gomes argumenta que: “Para esse sujeito, o cabelo carrega uma forte marca identitária e, em algumas situações, é visto como marca de inferioridade” (2003, p.173). Logo, segundo a autora, quando nos referimos ao cabelo crespo: “[...] acaba remetendo, às vezes de forma consciente e outras não, a uma ancestralidade africana recriada no Brasil”. (GOMES, 2003, p.173). Ainda, observamos na imagem corpórea

44


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

representada, elementos que caracterizam traços de estereótipos de feminilidades, ou seja, a menina negra tem seu corpo posicionado e repleto de adornos, de maneira que possam por meio destes, sugerir-nos um comportamento feminino gracioso, buscando construir uma identidade negra positiva. É preciso ainda ressaltar que também as ilustrações da obra colaboram para uma intencionalidade: a identificação positiva do leitor afrodescendente, além de mostrarem-se atrativas para o público infantil em geral. Outro aspecto que podemos observar no enredo da história, é o uso dos tecidos como metáfora de identidade. A Chita é representada como o tecido da garota brasileira, que vive no morro e ama o Rio de Janeiro, com suas cores alegres e estampas florais. Sobre essa representatividade o autor Luz Garcia Neira (2012, p. 13) cometa que: “[...] os tecidos floridos e coloridos de algodão também são signos de uma brasilidade associada ao ambiente tropical e a alegria do nosso povo, considerada, muitas vezes, o caráter que nos identifica”. No entanto, a Chita é tida como um tecido popular e de baixo custo. Segundo as autoras Rocha e Queiroz (s/d p.5): “A chita nasceu pano popular. Vestiu populações carentes, escravos. Era o paninho barato, de fácil acesso ao povo. Cresceu, apareceu se espalhou e se transformou “na cara do Brasil”. A Seda, entretanto, é caracterizada como o tecido da garota estrangeira, rica, requintada e de maior poder aquisitivo. Segundo Pezzolo (2007) as primeiras vestimentas de seda eram consideradas preciosas, tanto que estavam reservadas só para a família imperial e para a nobreza. Somente muitos séculos depois foi permitido seu uso também aos ricos que podiam pagar pelo tecido. Segundo a autora (PEZZOLO, 2007, p.11):

A Seda será sempre lembrada como do Oriente. Em nossa memória, a imagem de caravanas ao longo de montanhas e desertos, enfrentando intempéries e saques, numa rota até o Ocidente é tão viva que parece não pertencer ao passado. Chinesa, persa, bizantina, a seda fez o fascínio de muitos povos até chegar a Itália, à Espanha e à França. Nas cores, um esplendor; no brilho, muita luz; no toque, o poder da variação. [...] É o tecido dos nobres, como nobre foi seu surgimento e como rainha dos tecidos se mantém.

Logo, a metáfora tem como objetivo retratar as diferenças sociais e econômicas, além, da apropriação dos tecidos como representantes culturais.

45


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Neste caso, podemos destacar o uso da Chita, incorporado na narrativa e nas visualidades da obra, como forma de comunicar aos seus leitores o conhecimento e valorização de características nacionais brasileiras.

6. Conclusão Para Bauman (2012, p. 227), o conceito de cultura é a “subjetividade objetivada”. Nos livros, transformados em fontes e objetos de análise, encontramos camadas de “subjetividades objetivadas” em textos e imagens que produzem significados culturais para tecidos, roupas e brasilidades – regionais, étnicas, sociais, grupais. Nas páginas dos livros, consideramos que estavam registrados e comunicados nas apropriações da chita para as visualidades das ilustrações, os signos e símbolos da cultura brasileira em suas diferentes interfaces. Por meio desta operação, revelamos como o emprego da chita na criação das imagens educam as subjetividades e sensibilidades das crianças, no sentido de valorizar a cultura regional, de entenderem o papel da arte em tecidos, como produtores de significados para as identidades nacionais.

REFERÊNCIAS: ACIOLI, Paula. A seda e a chita. SP: Saraiva, 2011. BARREIROS, Ruth C. Leitura e Formação identitária na literatura infantil afrobrasileira. Disponível em: http://cacphp.unioeste.br/eventos/iisnel/CD_IISnell/pages/simposios/simposio%2022/leit ura%20e%20forma%E7%E3o%20identit%E1ria%20na%20literatura%20infantil %20afrobrasileira.pdf. Acesso: Mar. 2015. BAUMAN, Zygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. RJ: Zahar, 2012. BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 2008. GARCIA, Carol. Chita, chitinha, chitão: iconografia no design têxtil brasileiro. In: OLIVEIRA, Ana Claudia; CASTILHO, Kathia. (Org.). Corpo e moda: por uma compreensão do contemporâneo. SP: Estação das Letras e cores, 2008. p. 2542. GOMES, Nilma L. Educação, identidade negra e formação de professores/as: um olhar sobre o corpo negro e o cabelo crespo. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.29, n.1, p. 167-182, jan./jun. 2003.

46


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Disponível em:http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do;jsessionid=39AF2A3 427EFB1FD7D26193DE507DC48. Acesso em: mar.2015 KARLA, Fabiana. O rapto do galo. RJ: Rocco, 2014. LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história e histórias. 4. ed. São Paulo: Ática, 1988. NEIRA, Luz Garcia. Estampas na tecelagem brasileira. Da origem à originalidade. Tese de doutorado em Arquitetura - Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, 2012. PEQUENAS Escolhas. Disponível em: <http://www.pequenasescolhas.com.br/tag/o-raptodo-galo/>. Acesso em: mar. 2015. PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, tramas, tipos e usos. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007. ROCHA, Maria Diaz; QUEIROZ, Mônica. O significado da cor na estampa do tecido popular: a chita como estudo de caso. Disponível em: http://www.coloquiomoda.com.br/anais/anais/6-Coloquio-deModa_2010/68848_O_significado_da_cor_na_estampa_do_tecido_popular__a_.pdf. Acesso em: mar. 2015. ROSEMBERG, Fúlvia; PIZA, Edith. As Meninas na literatura infanto-juvenil brasileira. Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v.11, n.3, p.217-221, set./dez. 1995. SANTOS, Fernando B. P. Estado, política cultural e manifestações populares: A influência dos governos locais no formato dos carnavais brasileiros. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e Governo) – Eaesp/FGV, São Paulo, 2008. ZUCON, Otávio; BRAGA, Geslline Giovana. Introdução às culturas populares no Brasil. Curitiba: InterSaberes, 2013.

47


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Grafite: criminalização ou arte e as contradições nas leis de respaldo brasileiras. Leticia dos Santos VILELA (UEM) 1 Sara Marques BATISTA (UEM)² Resumo:

Este trabalho procura abrir um questionamento ao redor de uma das linguagens artísticas da atualidade, considerada como arte marginal, o grafite e pichação.

Buscamos mostrar por meio deste o distanciamento e/ou

proximidade na sua definição tanto semântica como prática, levando em conta o trabalho de alguns artistas como OSGEMEOS e Bansky que tiveram alguns de

seus

murais

apagados,

em

situações

distintas.

Para

melhor

contextualização, um breve relato sobre o “nascimento”, ou a história do grafite no Brasil e no mundo. No contexto de Brasil questionamentos entre as leis de liberdade de expressão e de defesa patrimonial. Conta também com uma analise de imagem de um dos murais apagados e refeitos na cidade de São Paulo.

Palavras-chaves: Arte Marginal; Grafite; Osgemeos.

Acadêmica formando do curso de Artes Visuais, pela Universidade Estadual de Maringá. ² Acadêmica formando do curso de Artes Visuais, pela Universidade Estadual de Maringá. 1

48


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução Na conjuntura atual temos espalhado no cotidiano das cidades, diversos estímulos visuais, onde nem sempre os elementos contidos são interpretados como informações, e passam despercebidos por toda uma população. Esses elementos visuais se apresentam de diversas formas, como outdoors, faixas, banners, fachadas, panfletos, entre outros. Inserido nesse contexto ainda temos as pichações e grafites, que “contaminaram” o ambiente urbano nas últimas décadas. O grafite ressurge como expressão artística na década de 60 em Nova Iorque ligada ao hip hop. Se voltarmos um pouco no tempo, podemos perceber que culturas antigas utilizavam o grafite como forma de determinar os locais conquistados, mas a expressão artística como conhecemos hoje não era explorada. Em meados da década de 60, o grafite ganha força novamente, agora sendo realizado nas periferias Americanas, que é invadida por marcações e escritas indecifráveis, que mais tarde ficaram conhecidos como ‘tags’. Segundo Rodrigues (2011) essas 'tags' são a assinatura ou identificação do grafiteiro e são realizados pelas ruas de circulação dos artistas. De acordo com o domínio da técnica do spray pelo grafiteiro, e conforme as cores de tintas vão surgindo, o artista ganha uma maior liberdade de criação, acrescentando assim elementos antes inusitados em suas produções. A partir disso, as ‘tags’ vão ganhando tamanhos e formas diferenciadas no preenchimento de espaços antes vazios, e se torna uma das principais formas de expressão contemporânea. Por ter surgido nesse contexto, o grafite, muitas vezes ganha a denominação ‘arte marginal’, já que quem o realizava vivia preferencialmente nas periferias da cidade, e tomava o espaço publico ou privado para a realização de sua arte. Dentro da sociedade que estamos inseridos, há uma cultura em acreditar que coisas referentes à palavra marginal tomem uma negatividade, referindo-se como algo ou alguém que se encontre fora das leis. Mas se pegarmos o significado da palavra marginal (adj. Relativo à margem: as terras marginais.) podemos perceber que ela trata da “borda” em diferentes contextos, podendo ser o termo mais apropriado para nos referirmos a outras áreas das cidades que não estejam ligados ao centro. Ainda na temática referente à discussão das bordas, surgem na arte contemporânea artistas que

49


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

trabalham com essa vertente de discussão, como por exemplo, a artista paulista Flavia Vivacqua, que em seu trabalho “Maximizando as bordas”(2011), emprega em a ideia de centro como periferia e periferia como centro, transpondo as barreiras existentes entre eles, referenciando conceitos da ecologia’ sobre as bordas, e realizando práticas artísticas com maior apelo critico e reflexivo sobre o contexto ou situação ali presente.

2. Grafite no Brasil e OSGEMEOS Segundo FREITAS (2012), no Brasil o spray, utilizado para inscrições de grafite e/ou pichação, foi utilizado pela primeira vez durante a ditadura militar (1964-1985), em forma de protesto ao modelo autoritário do período, onde o povo não era ouvido. Os muros públicos foram à alternativa encontrada para protestar, onde frases com dizeres opositores ao modelo vigente eram escritas. O spray tornava-se assim uma arma facilitadora para impressões e fugas rápidas. O eixo Rio de Janeiro - São Paulo foram onde mais se desenvolveram esses tipos de manifestações durante a ditadura, e que mais tarde acabaram por se tornando referência no grafite atual. Na década de 80, a cultura americana contamina o mundo com o advento de músicas de estilo afroamericano como o hip hop, o rap, danças como o street e brake. No Brasil não foi diferente, e associado à cultura musical chega o grafite, ganhando mais adeptos a prática. É nesse cenário que, em São Paulo, estavam “nascendo” artistas que vão desde o plástico ao áudio, como OSGEMEOS. Os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, em entrevista dada a Paulo Miklos (2013), contam que desde muito pequenos com três ou quatro anos, já desenhavam juntos, e por vezes deixavam de sair e brincar na rua com outras crianças para desenharem e colorirem suas folhas de papel. Na biografia disponível em seu site, OSGEMEOS relatam e Ana Carolina Ralston escreve que eles “desenhavam na mesma folha de papel e quando não, escolhiam os mesmos temas para ilustrar”, desde muito cedo que os gêmeos começaram a criar seus cenários de “mundo encantado em que vivem todos os seus personagens e que funciona como a janela da alma única dos irmãos gêmeos é repleta de uma mistura harmoniosa entre realismo e ficção”. O grafite passou a fazer parte efetivamente da vida desses irmãos por volta do ano de 86,

50


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

quando estavam com 12 anos, e como citado anteriormente, momento em que a cultura hip hop estava ganhando seu espaço no Brasil. Ainda em entrevista os gêmeos contam que seus primeiros grafites passaram pelo processo da cópia até maturarem para se transformar na sua própria linguagem. Aos 19 anos, em 1993, eles já eram convidados para fazer trabalhos publicitários, decoração de lojas e escritórios com o seu trabalho. Ainda em 93 experimentaram expor o que produziam, em uma exposição conjunta no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Tempos depois uma porta foi aberta para o mundo pelo convite de Loomit, de Munique (Alemanha), que conheceu o trabalho dos gêmeos em uma revista sobre o tema da street art, ou arte de rua. A primeira exposição individual dos irmãos aconteceu em 2003 em São Francisco, na galeria Luggage Store. O trabalho de OSGEMEOS foi ganhando mais visibilidade e crédito com o passar do tempo. Em 2005 na galeria Deitch Projects de Nova York, suas obras ganharam formas tridimensionais em esculturas e instalações. Ralston ainda escreve que “depois de um ano, já com um nome forte no exterior, OSGEMEOS fizeram sua primeira exposição de grande visibilidade no Brasil, na Galeria Fortes Vilaça, em São Paulo”. Sobre a arte desenvolvida e praticada pelos OSGEMEOS, Ralston esclarece dizendo que: “A pintura feita nas ruas e as criações feitas para obras e instalações em galerias partem do mesmo mundo onírico que existe dentro da mente da dupla, mas tomam rumos distintos. A primeira é o próprio dialogo dos artistas com as ruas, com cada pessoa que passa e de forma direta ou indireta interage com a pintura, isso é o graffiti. A segunda é a materialização de sonhos, ideais, críticas sociais e políticas que retratam o universo vivido dentro em contraste com que se apresenta fora no dia-a-dia dos próprios irmãos. No momento em que todas estas ideias entram dentro de uma galeria elas deixam de pertencer ao graffiti e passam a fazer parte do mundo que envolve a arte contemporânea.”

3. Pichação ou grafite Retomando os escritos, quando o grafitte se iniciou no Brasil, diferente de outros países, houve uma distinção na tradução dos termos. Possuímos dois termos para caracterizar o ato, o grafittar e o pichar. O contexto de marginal, como citamos, foi um dos principais fatores para ocorrer essa

51


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

distinção. Para compreender melhor essa diferença dos termos, é necessário recorrer ao Dicionário Aurélio, e comparar as definições que nos são apresentadas. É surpreendente notar que não há uma separação entre um ato ou outro, uma vez que grafite se apresenta como sinônimo para pichação, e o contrário também, ficando assim Grafite com a seguinte definição: “Inscrição ou desenho rabiscados à mão sobre um muro, uma parede, uma estátua etc.; pichação”, e a palavra Pichação como sendo: “Inscrição feita à mão, com pincel ou frequentemente aerossol (p. ex., num muro de cidade, na parede de um prédio etc.); grafite”. No entanto, a definição encontrada no dicionário não é a mesma, quando lemos o que a Lei nº 12.408, que altera o Artigo 65 da Lei nº 9.605, onde a pichação não é apresentada como sinônimo de grafite, mas um ato criminalizado. “Art. 65”. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. § 1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa. § 2o Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.” (NR).

Se pensarmos pelo ponto de vista da lei, ela categoriza o ato de pichar como ilegal, sendo tratado apenas como uma depredação do patrimônio, e o ato de grafitar legal, a partir de autorização do proprietário, sendo utilizado para valorização do patrimônio. A partir desse ponto podemos fazer um questionamento sobre a contradição existente, a arte aqui não é definida como um meio de expressão do ser humano, como é prescrito no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal que diz “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.”, mas tratada como uma visão puramente estética, de valorização do espaço em que está inserida. No âmbito jurídico, a pena imposta no § 1 do Art. 65 da Lei 12.408/11, que rege a respeito da pichação, pode ser contestada, desde que esta tenha

52


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

cunho artístico, posto que o Art. 5º da Constituição Federal em seu inciso IX prevê a liberdade artística e de expressão, seguindo o Principio da Supremacia da Constituição, nenhuma lei infraconstitucional pode contrariar a nossa Carta Magna. Neste contexto, é possível citar casos, como o processo do STF, n. ARE 695375, julgado pelo Min. Gilmar Mendes, onde o réu utilizou o preceito constitucional como forma de defesa do fato praticado. Com isto é possível notar que a Justiça brasileira é guiada de acordo com o caso concreto, aplicando a Lei que melhor se encaixar em cada fato. Podemos abrir um questionamento no campo artístico sobre o que é considerado artístico para o jurídico, pois comparando as leis, existe uma contradição e uma maneira de rotulação das palavras. Devido a essa contradição, desde de 2013 estão sendo apagados diversos grafites na cidade de São Paulo, por serem confundidos com pichação. Um dos casos foi um mural realizado pelos grafiteiros OSGEMEOS. 4. Murais apagados Não estamos falando de mural, mas de murais de OSGEMEOS, que recentemente foram apagados na cidade de São Paulo. Vários jornais noticiaram em suas páginas on-line e até uma revista de arte (ZUPI) publicou algo sobre o assunto. O jornal da Folha de São Paulo começou seu artigo publicado no dia 11/05/13, noticiando que em três semanas ao menos três murais feitos pelos artistas foram apagados, e ainda ressaltaram que OSGEMEOS são reconhecidos mundialmente pelo seu trabalho. A nota conta ainda que após alguns de seus murais serem apagados, os irmãos fizeram um seguido de recado ao prefeito da cidade com os dizeres “Sr. prefeito: nesta cidade existem muitos problemas sérios que precisam de resultados! Não gaste tempo e $ apagando graffiti nas ruas!", que também foi apagado. Não satisfeitos pintaram outro no mesmo local, sob o viaduto Leste-Oeste, no bairro do Glicério na cidade de São Paulo, dessa vez com os dizeres: "Sr. prefeito: apagar arte é apagar cultura, apagar cultura é desrespeitar o povo", que segundo o jornal, foi apagado em menos de 24horas. Não contentes em ver a parede cinza, pintaram outra vez o pilar do viaduto com um dos seus personagens saindo do concreto.

53


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 1 Fonte: Folha de SĂŁo Paulo

54


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 2 Fonte: Folha de SĂŁo Paulo

Figura 3 Fonte: Folha de SĂŁo Paulo

55


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 4 Fonte: Folha de São Paulo

Podemos analisar essa atitude da prefeitura de São Paulo por dois caminhos, o artístico e o jurídico. Do ponto de vista jurídico, a atitude estaria coerente, pois o grafite ali presente, não havia tido autorização prévia para sua realização, portanto estava sendo enquadrado no Artigo 65 na Lei nº 9.605. Mas se analisarmos pelo viés artístico, notamos a falta de reconhecimento e respeito pelo trabalho dos artistas, e pela liberdade expressiva do deles quantos cidadãos desse país. Por mais que o grafite seja uma obra efêmera, merece reconhecimento e espaço, que não foi o retorno concedido pela Prefeitura. Caso semelhante ocorreu com o Grafiteiro anônimo Banksy, que em 2007 teve um mural apagado por funcionários da cidade britânica de Bristol por engano, segundo a reportagem realizada pela BBC Brasil, o conselho municipal determinou que o erro fosse investigado, e que todas as outras obras do artista/grafiteiro fossem preservadas. No caso da cidade de Bristol, a própria prefeitura assumiu o erro, mas em São Paulo, isso não ocorreu. Não só esse mural de OS GEMEOS foram apagados, em 2008 outro mural próximo ao viaduto de Jaceguai, foi apagado após a contratação de uma empresa pela prefeitura, e como no caso dos murais mais recentes, ele foi refeito com o auxilio de Nina Pandolfo, Nuca, Herbert e Vitche. O primeiro mural havia sido realizado em 2002, e foi refeito em 2008 em 4 dias. Mesmo com esse

56


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

incidente, onde está o reconhecimento desses artistas por parte da prefeitura? Porque insistem em apagar obras como essas? São perguntas sem respostas, podemos criar muitas suposições para o fato, mas o que fica de mais marcante, é ainda a visão do grafite como arte marginal, sem sua devida valorização no campo artístico e pela população. 5. Análise de imagem Para a análise de imagem, escolhemos a obra que foi realizada no viaduto do Glicério, no ano de 2013, após as obras dos irmãos Otávio e Gustavo serem apagadas pela prefeitura de São Paulo. Anteriormente a esse desenho, outros dois foram apagados no mesmo local, e continham criticas a prefeitura, enquanto que em contrapartida a critica desse ficou implícita no próprio desenho.

Figura 5 Fonte: Folha de São Paulo

Na imagem em questão um dos fatores que vale apena destacar, é o motociclista, obviamente não identificado, que está olhando para o trabalho na parede. Talvez ele tenha se deparado, se esse lhe for um caminho corriqueiro, com os outros grafites, que foram apagados, e agora com esse. A personagem saindo da parede de onde outrora foram apagadas outras, nos faz pensar que ao invés de escrever os artistas resolveram mostrar que não importa quantas vezes os desenhos fossem apagados, eles tornariam a surgir maiores e mais rápido.

57


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Como dito anteriormente, a personagem foi representada maior, se comparada às apagadas, e saindo do concreto, ao invés de estar posicionada fora dele, diferente das anteriores, como que se impondo a negação de sua permanência ali e mostrando de onde ela vem. Também se encontra de frente, com o rosto a mostra, e não de costas, como nas anteriores, afrontando quem quer que seja que venha apagá-la, ou não. É visível o fato de o trabalho pertencer aos gêmeos, mesmo não estando assinada, pelas características de representação dos artistas quanto à coloração da pele, formato de olhos, nariz, e os trajes simples e coloridos. A personagem em questão é ninguém, especificamente, mas também é todos nós se pensarmos no nosso compromisso como cidadãos de fazer valer nossos direitos, de perpetuar e defender a arte, a cultura, a livre expressão, historicamente adquiridos com muita luta, como sabemos.

6. Conclusão Após a análise de todas as leis, trabalhando a contradição existente, e os elementos visuais que as rodeia, podemos perceber que essa discussão traz amplas interpretações, que vão além do presente artigo. Os termos pichação e grafite, principalmente no campo artístico, trazem grandes polemicas consigo, e algumas delas até foram suscitadas na intenção de que reflitamos sobre a validade desses termos. Acreditamos que essa discussão não se encerra aqui, há ainda muito que se analisar e se pensar sobre essas contradições, e com certeza essa pesquisa é apenas o começo. Outro aspecto importante, é que não cabe a nós defendermos ou julgarmos nenhum dos lados, nem o jurídico nem o artístico, mas trazer a tona o pensamento crítico e reflexivo que por vezes tem faltado a nossa sociedade, transformando-nos em meros expectadores das coisas que nos cercam sem perguntarmos o porquê.

REFERÊNCIAS: FLAVIA VIVACQUA. Maximizando as bordas. Disponível em:<http://issuu.com/invisiveisproducoes/docs/naborda_100bb>. Acesso em: 20 outubro 2013. LEI 9605. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso: 3 novembro 2013.

58


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

LEI 12408. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2011/Lei/L12408.htm#art6>. Acesso em: 3 novembro 2013. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 3 novembro 2013. RODRIGUES, Lívia Nunes Borges. O grafite: A transição de uma expressão marginal das ruas de Goiânia para uma arte conceitual incorporada ao mercado. Disponível em: < http://anais.cienciassociais.ufg.br/uploads/253/original_Livia_Nunes_Borgres_R odrigues.pdf>. Acesso em: 10 novembro 2013. GRAFITE. Disponível em:< http://www.dicionariodoaurelio.com/Grafite.html>. Acesso em: 16 novembro 2013. PICHAÇÃO. Disponível em:< http://www.dicionariodoaurelio.com/Pichacao.html>. Acesso em: 16 novembro 2013. FREITAS, Nathália. A representação visual do grupo Pincel Atômica: o grafite e seus usos no ensino de história. In: III Congresso Internacional de História da UFG/ Jataí: História e Diversidade Cultural. 2012. Disponível em:< www.congressohistoriajatai.org/anais2012/Link%20(135).pdf> Acesso em: 18 novembro 2013. BIOGRAFIA DE OSGEMEOS. Disponível em:< http://www.osgemeos.com.br/biografia/>. Acesso em: 18 novembro 2013. ENTERVISTA COM OS GÊMEOS DO GRAFITE NO PAULO MIKLOS SHOW. Disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=XuYqXdxqsqM>. Acesso em: 18 novembro 2013. Folha de São Paulo. Após remoção de grafites osgemeos fazem protesto em SP. Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1277050-apos-remocao-degrafites-osgemeos-fazem-protesto-em-sp.shtml>. Acesso em: 21 novembro 2013. BBC BRASIL. Engano 'apaga' mural do artista Banksy em Bristol. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/03/070313_banksym urog.shtml> Acesso em: 21 novembro 2013. G1. Grafite apagado por empresa contratada pela prefeitura é refeito em SP. Disponível em: < http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL9313485605,00GRAFITE+APAGADO+POR+EMPRESA+CONTRATADA+PELA+PREFEITUR A+E+REFEITO+EM+SP.html > Acesso: 22 novembro 2013.

59


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Os Quatro Cavaleiros Do Apocalipse: As funções da imagem e seu lugar de conteúdo em meio às produções de Albrecht Dürer (1471-1528) Alisson Guilherme Gonçalves BELLA 1 (UEL) Orientadora: Angelita Marques Visalli 2 (UEL) Resumo: Esta comunicação trata da temática do imaginário cristão medieval, mais precisamente a respeito da figuração dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse executada por Albrecht Dürer (1471-1528) na série de xilogravuras do Apocalipse de São João. Neste sentido, ao analisarmos esta imagem notamos como a crença escatológica, ou seja, de fim dos tempos, estava presente no imaginário medieval. No entanto, podemos perceber, ainda, que Dürer confeccionou, em períodos bastante próximos, outras duas séries de xilogravuras que não retratam o terror e a violência da imagem dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse: a Grande Paixão e a Vida da Virgem. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é ampliar nosso olhar, a fim de observarmos a correspondência entre a imagem em questão com outras produções do artista, contidas nas outras séries de xilogravuras. Para tanto, nos utilizamos da leitura de livros, textos e teses de autores como Johan Huizinga, Jerôme Baschet, Jean Delumeau, Jean-Claude Schmitt, entre outros, para embasamento teórico e metodológico desta pesquisa.

Palavras-chaves: xilogravura; Albrecht Dürer; escatologia.

1 2

Graduando em História. Professora Doutora do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina.

60


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução Durante o período medieval podemos perceber um grande número de referências ao fim dos tempos. Isto acontece pois fazia parte da crença cristã, preponderantemente difundida na Idade Média, um fim. O entendimento dos homens e mulheres no medievo sobre o tempo era teleológico, ou seja, linear e com um término; e escatológico, isto é, com um fim sobrenatural. Diante deste quadro, o cristianismo se fundamentou na ideia de que em um dado momento, ocorreria um acontecimento que finalizaria o mundo dos homens, onde Cristo teria sua segunda passagem pela Terra. Esta segunda vinda de Jesus seria um momento crucial para os cristãos, culminando na vida eterna. No entanto, estas referências a respeito do fim dos tempos provém, em grande parte, do mundo antigo, de modo que o cristianismo se fez enquanto religião nos séculos I, II e III d. C.. Neste sentido, o entendimento do que seria a fé cristã foi sendo construído pelos seguidores de Cristo: os apóstolos. Deste modo, durante este tempo de formação e consolidação do cristianismo o discurso teleológico e escatológico foi sendo gerado por diversos escritores que eram adeptos ao cristianismo. Este discurso de um fim sobrenatural do mundo, porém, já era difundido pelo judaísmo 3. Os judeus pregavam que, em algum momento futuro, o messias, o “ungido” ou “consagrado” de Deus, viria restaurar a paz do mundo e inaugurar um novo tempo. Para os cristãos, este período já tinha acontecido: Cristo era o próprio messias, que morreu, ressuscitou, perdoou os pecados dos homens, ascendeu aos céus e prometeu uma segunda vinda. Assim, temos no cerne do cristianismo antigo diversos textos que relatam a vida de Cristo e de seus apóstolos. Dentre estes textos, um João, provavelmente da comunidade de Patmos, escreveu o livro Apocalipse. A palavra apocalipse vem do grego αποκάλυψις, que significa revelação. Desta maneira, o livro fornece informações a respeito do Reino de Deus sobre a Terra proveniente das visões deste João num futuro que estaria próximo. Raymond Brown (2005), em seu livro Uma Introdução ao Novo Testamento, aponta que a obra foi produzida para as comunidades cristãs da Ásia Menor, provavelmente A este respeito, Jacques Le Goff, em seu capítulo Escatologia do livro História e Memória, descreve diversas sociedades em que a base religiosa era a escatologia. 3

61


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

na década de 90 d. C. O autor também afirma que a obra teria sido escrita através de metáforas, para falar ao povo sobre a resistência das comunidades da Ásia Menor perseguidas pelo Império Romano. Diante de um livro abundante em metáforas e simbologias cristãs primitivas, por muitas vezes se interpretou ao pé da letra o que estava escrito. Para muitos, o livro trazia profecias daquilo que estava por vir. Assim sendo, temos no decorrer de toda a História uma infinidade de representações, comentários, e mesmo testemunhos que corroboram com o que foi apresentado no livro Apocalipse. Diante desta grande produção proveniente do livro das revelações, o alemão Albrecht Dürer (1471-1528) produziu um livro de xilogravuras que reproduzem textos do livro. Nestas xilogravuras, o artista executou a cena dos “Quatro Cavaleiros do Apocalipse” 4. 2. O Autor E Sua Produção Albrecht Dürer foi um importante artista do século XV. Desde muito novo já produzia pinturas, como por exemplo, seu auto-retrato desenhado em 1484, quando tinha apenas treze anos de idade. Dürer nasceu em Nuremberg, sendo considerado por muitos historiadores da arte, um dos principais nomes do Renascimento Alemão. Na década de 1490 teve acesso as práticas artísticas de Veneza. Esta experiência, segundo John Berger (2004) no livro Albrecht Dürer: Desenhos e Aguarelas, mudou o olhar do pintor, sobretudo com relação à qualidade de sua própria arte, ao ter conhecido importantes renascentistas, como Giovanni Bellini. Berger também explica que, a religiosidade estava intensamente presente nas obras de Dürer. Dentro desta multiplicidade de produções artísticas religiosas do artista, a xilogravura “Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse” foi produzida em conjunto com outras imagens da série “O Apocalipse de São João”. Dürer também executou duas séries de xilogravuras: “A Grande Paixão” e “A Vida da Virgem”. Sandra Daige Antunes Corrêa Hitner (2003), em seu artigo As Gravuras do Renascentista alemão Albrecht Dürer do Acervo Brasileiro, explica que estas xilogravuras são estampas que foram entalhadas ou hachuradas em madeira, a fim de serem gravadas em papel, couro ou outro suporte adequado. O 4

A imagem encontra-se anexada ao final deste texto.

62


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

caráter particular de suas imagens é, segundo a autora, tanto o caráter religioso quanto técnico. De acordo com Hitner, Dürer Procurou tirar o máximo proveito destas potencialidades inerentes e até limitadas da matriz de madeira. Isto não quer dizer que seu sentimento para as formas fosse diferente em outros tipos de trabalho; mas ele só se permitia um forte exagero expressivo nos desenhos destinados às xilogravuras. (2003, p. 06)

Diante deste caráter expressivo de Dürer, temos a imagem “Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse”. Produzida em 1498, a imagem transpõe, o seguinte texto bíblico: Depois, vi o Cordeiro abrir o primeiro selo e ouvi um dos quatro Animais clamar com voz de trovão: Vem! Vi aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco; foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal clamar: Vem! Partiu então outro cavalo, vermelho. Ao que o montava foi dado tirar a paz na terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: Vem! E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos quatro Animais: Uma medida de trigo por um denário, e três medidas de cevada por um denário; mas não danifiqueis o azeite e o vinho! Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que clamava: Vem! E vi um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte; e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. (Apocalipse 6, 1-8)

A partir deste trecho bíblico, Dürer gravou os “Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse” num conjunto de quinze xilogravuras, produzidas entre 1496-1498, em Nuremberg. Estas gravuras eram acompanhadas dos textos do livro Apocalipse em latim ou alemão. A imagem segue, em parte, o texto bíblico: os cavaleiros estão correndo a cavalo; nota-se que o cavaleiro com o arco está na dianteira; seguindo ele, encontra-se o cavaleiro com a espada e, depois, o cavaleiro com a balança - estes cavaleiros estão trajados como os otomanos do período medieval. Isto se dá, talvez, pois a sociedade ocidental passava por um constante temor com relação ao avanço do Império Otomano -; por fim, o cavaleiro da morte, assim como seu cavalo, são retratados em idade senil e quase esqueléticos. Podemos perceber que esta sequência é a mesma do trecho bíblico.

63


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Abaixo dos cavaleiros, temos o que seria a “região dos mortos” da qual falava o trecho apocalíptico, representado pela cabeça de um dragão. Um homem com uma coroa esta sendo devorado. Ao centro da xilogravura, temos homens caídos ao chão ou começando a cair. Neste sentido, notamos a preocupação do artista em colocar todos os homens, de diferentes posições sociais, num mesmo nível na hora da morte. Toda esta cena é guiada, acima destes elementos, por um anjo, que estende as duas mãos sobre os homens e os cavaleiros. Na extremidade da lateral esquerda, temos a representação de Deus, através de raios que incidem sobre a cena. Ao fundo, encontramos uma profusão de elementos: as nuvens e as hachuras completam a imagem deixando poucos espaços em branco. A figuração da região dos mortos em forma de dragão, o tridente que o cavaleiro da morte segura ou o anjo são elementos que não estão descritos na cena apocalíptica. Desta maneira, podemos perceber que o artista, ao gravar a obra, foi além do texto. A base para a criação da imagem foi certamente a passagem bíblica; no entanto, Dürer transpos na xilogravura, outras possibilidades para a cena que não estavam descritas no Apocalipse. Isto se dá pois a imagem também pode ser posterior ao texto – e com isso não queremos dizer apenas o texto enquanto conteúdo (porque nesse caso a relação é quase sempre de anterioridade do texto, como é o caso das Escrituras, por exemplo), mas à redação mesma, ao próprio processo de escrita. E nesse caso, cabe a ela a ‘última palavra’ (Pereira, 2011, p. 07)

Dürer produziu, em suas xilogravuras, certos elementos iconográficos que vão além da imagem. Denise Alexandra Hartmann, no texto The Apocalypse and Religious Propaganda: Illustrations by Albrecht Dürer and Lucas Cranach The Elder, nos explica que isto se deve pois o contexto histórico do artista era o de descontentamento com relação ao catolicismo e ao papado. Além do criticismo religioso do artista, Hartmann (2010, p. 06) percebe que “condenses the narrative into a singular composition. It seems like each

64


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

horseman is riding at a different speed; people seen are fleeing from their horses’ angry hooves...” 5. Ao observar esta imagem, podemos levantar algumas indagações: o que a imagem apocalíptica representava para os medievais? Qual era o vinculo desta imagem com o que se pensava ser a morte e o medievo? Qual era o lugar de conteúdo da imagem em meio às várias produções de Dürer? Ao longo deste texto, buscaremos responder estas perguntas a partir da historiografia correspondente à História do Medievo e à Imagem Medieval.

3. Sinal do Fim dos Tempos e a Presença da Morte A interpretação histórica dos medievais era linear. Isto significa que estes homens acreditavam que o mundo teve um começo, um meio e terá um fim. Jérôme Baschet (2006) explica em seu livro A Civilização Feudal que esta interpretação está embasada em três principais acontecimentos da crença cristã. Para o autor, a humanidade se inicia com a criação divina de todas as coisas. O “pivô central” desta história é a encarnação de Deus em Cristo. E, por fim, o Juízo Final é o término da humanidade, e a inauguração de uma nova Era, o Reino de Deus. O livro do Apocalipse da conta de explicar este Fim. Os acontecimentos descritos na revelação de João foram entendidos pelos medievais como a última parte da história humana. No entanto, segundo Jean Delumeau (1996, p. 210), em seu livro História do Medo no Ocidente, durante a Idade Média o Apocalipse recebeu diversas interpretações, das quais despontaram duas: o milenarismo e a crença no Fim do mundo preponderante no Baixo Medievo. Para o autor, “Uma pode ser qualificada de otimista, já que se deixa perceber no horizonte um longo período de paz no decorrer do qual Satã será acorrentado no inferno. A outra é a de coloração bem mais sombria.”. Esta “coloração bem mais sombria” descrita por Delumeau está veiculada a um pensamento predominante nos últimos séculos da Idade Média. Segundo o autor, durante toda a Idade Média, mas, sobretudo neste período,

5

Tradução: “Dürer condensa a narrativa em uma composição singular. Parece que cada cavaleiro está montando em uma velocidade diferente; as pessoas estão fugindo dos cascos dos cavalos furiosos dos cavaleiros...”

65


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

se acreditava que o Fim estaria próximo. Neste sentido, se o Fim poderia estar próximo, se tornou necessário se preocupar com a morte 6. O Além medieval e o entendimento sobre o Pós-morte são temas bastante recorrentes e intrinsecamente ligados no medievo. Michel Lauwers (2006), em seu texto Morte e Mortos, nos traz reflexões interessantes a respeito do entendimento sobre a morte na Idade Média. De acordo com o autor, esta concepção era mais do que uma etapa; a morte estava ligada ao Além, e este se fazia presente na vida dos sujeitos. A certeza da morte era subsídio, portanto, para a crença no Além, difundida pela Igreja e pela cultura popular na Idade Média. Pensar na morte, portanto, era pensar nas implicações das ações cometidas em vida. Assim sendo, ao refletir sobre morte e o Fim dos Tempos, os medievais contemplavam algo que aconteceria, de acordo com a crença cristã, somente no futuro. Diante disso, o futuro dos homens é conhecido através de uma revelação divina, dada no livro do Apocalipse. Ao gravar a cena do livro, Dürer levava os medievais a fazerem, por analogia, uma experiência com o futuro. Hilário Franco Jr. esclarece, em seu texto Modelo e Imagem, esta função da imagem: a analogia. Segundo o autor, Sua grande função era expressar – não por imitação, mas por participação na essência – fatos fora do alcance do observador, recuperando eventos do passado ou antecipando os do futuro. Ao contrário da interpretação lógica, elas não levavam aqueles elementos para o ouvinte ou o observador. Elas levavam o ouvinte ou o observador até o tempo e a situação narrados.” (2008, p. 15)

Este pensamento analógico levava o individuo a refletir sobre sua vida, seus atos, sua morte e seu futuro Pós-morte. No entanto, ao ampliarmos nossa visão, notamos que Dürer criou xilogravuras produzidas num período muito próximo (entre 1496 e 1510) e para uma mesma função. Estas imagens, segundo John Berger (2004), inicialmente faziam parte de um grande investimento pessoal do artista, mas com o intuito de vender as gravuras produzidas. Ao analisarmos estas séries de xilogravuras de Dürer, podemos 6

Estudos mais recentes tem apontado que a preocupação com a morte em vida já estava veiculada desde muito tempo. Angelita Marques Visalli, ao estudar laudas italianas do século XIII e XIV, em sua Tese de Doutorado (2004), explica que o cristão deveria se preparar para a morte durante toda a vida. Neste sentido, segundo a autora, a morte não é um fim terrível, mas uma “passagem repleta de consequências” (2004, p. 18).

66


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

nos perguntar: qual era o lugar de conteúdo que a série Apocalipse possuía dentro desta vasta produção de xilogravuras do artista?

4. As Três Grandes Séries de Xilogravura As xilogravuras de Dürer foram rapidamente difundidas por toda a Europa. Ao todo, o artista compôs três grandes séries: a primeira a ser produzida foi O Apocalipse (1496-1498); o segundo projeto foi A Grande Paixão (1497-1510); e o terceiro foi A Vida de Maria (1500-1501). A temática dramática e escatológica da série O Apocalipse contrastam com a docilidade das imagens marianas produzidas num período bastante próximo. Ao refletirmos sobre esta alternância do pensamento do próprio artista e, por conseguinte, de toda a sociedade ocidental medieval, nos damos conta de um pensamento diferente do contemporâneo. Huizinga (2010), no início do século XX, já nos advertira: Quando o mundo era cinco anos mais jovem, tudo o que acontecia na vida era dotado de contornos bem mais nítidos que os de hoje. Entre a dor e a alegria, o infortúnio e a felicidade, a distância parecia maior do que para nós; tudo o que o homem vivia ainda possuía aquele teor imediato e absoluto que no mundo de hoje só se observa nos arroubos infantis de felicidade e dor. (Huizinga, 2010, p. 11)

O que consideramos atualmente como dicotômico era, para os homens medievais, somente alternante. Para Jean-Claude Schmitt (2002, p. 599), isto era bastante possível no campo das imagens. Segundo o autor “Há imagens que se venera e ama, e outras – às vezes as mesmas – que suscitam terror e assombro...”. Neste sentido, podemos considerar que o pensamento de morte e a preocupação com a mesma através de um pensamento apocalíptico, juntamente com o modelo de vida de Maria e a redenção na paixão de Cristo demonstram uma justaposição entre uma carga negativa, de medo e terror, e uma carga positiva, de fé e esperança.

5. Considerações Finais O trabalho do historiador de imagens, certamente, se inicia pela observação de sua documentação imagética. Isto implica em dizer que, ao observar tais imagens, nos deparamos com uma infinidade de questões que podem ser respondidas com um amplo estudo historiográfico. Ao fazermos este

67


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

estudo, circulamos nossa fonte, que é a imagem, tentando desenvolver a pesquisa e responder aos problemas levantados a partir da imagem. Porém, somente este exercício não basta. A observação deve ser continuamente exercitada no ofício do historiador de imagens. Temos, necessariamente, que redirecionarmos nosso olhar para outras imagens que o artista produziu, outras imagens do período estudado e outras imagens compatíveis ao tema. Assim sendo, o grande objetivo deste trabalho foi ampliar nosso olhar, afim de observarmos a correspondência entre a imagem dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse de Dürer e suas funções, com outras imagens do autor, contidas nas outras séries de xilogravuras. Além disso, podemos ainda dizer que o contato com as imagens medievais, nos redireciona para uma estrutura mental bastante distinta da nossa. A religiosidade cristã estava imbricada à vida dos medievais. Neste sentido, as produções imagéticas medievais possuem um valor caro ao historiador. O contato com o Divino, o Além, o satânico, etc., se fazia presente na vida destes homens também através das imagens e, como bem nos explicou Hilário Franco Júnior, por analogia.

68


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 01 - Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse de Albrecht DĂźrer, Nuremberg.

69


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

REFERÊNCIAS: BASCHET, Jerôme. A civilização feudal: do ano mil à colonização da América. São Paulo: Globo, 2006. BERGER, John. Albrecht Dürer: Desenhos e Aguarelas. Germany: Taschen, 2004. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002. BROWN, Raymond. Uma Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 1997. DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente (1300-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 1996. Hartmann, Denise Alexandra. The Apocalypse and Religious Propaganda: Illustrations by Albrecht Dürer and Lucas Cranach The Elder. Marginalia, vol. 11, 2010. Hilário Franco Júnior, Modelo e imagem. O pensamento analógico medieval, Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], Hors-série n° 2 | 2008, mis en ligne le 28 février 2009, consulté le 22 août 2014. URL : http://cem.revues.org/9152 ; DOI : 10.4000/cem.9152 Hitner, Sandra Daige Antunes Corrêa. As Gravuras do Renascentista alemão Albrecht Dürer do Acervo Brasileiro. REVISTA HISTÓRIA HOJE, SÃO PAULO, N 1, 2003. HUIZINGA, Johan. O outono da Idade Média. São Paulo: Cosac Naify, 2010. PEREIRA, Maria Cristina C. L. Da conexidade entre texto e imagem no Ocidente medieval. In: OLIVEIRA, Terezinha e VISALLI, Angelita Marques (org). Leituras e imagens da Idade Média. Maringá: Eduem, 2011, p. 131-148. SCHMITT, Jean-Claude. Imagens. IN: LE GOFF, Jacques & SCHMITT, JeanClaude. Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru: EDUSC, 2002. VISALLI, Angelita Marques. Cantando até que a morte nos salve: estudo sobre laudas italianas dos séculos XIII e XIV. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2004. (Tese de Doutorado). VOVELLE, Michel. A História dos Homens no Espelho da Morte. In: BRAET, Herman e VERBEKE Werner (eds.). A Morte na Idade Média. São Paulo : Edusp, 1996. Crédito da Imagem Figura 01 - Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse de Albrecht Dürer, Nuremberg. Disponível em: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Durer_Revelation_Fou r_Riders.jpg, acessado em 20/11/2014.

70


Anais 19-22 maio – Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Madrasa Amiriya de Rada: arte, patrimônio e história Alexsander BRITTO (UFRGS) 1 Katia M. P. POZZER (UFRGS) 2

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os primeiros resultados obtidos na pesquisa Memória Cultural na Gênese e Desenvolvimento da Arte Islâmica, desenvolvida no Laboratório do Mundo Antigo e Medieval (LAMAM/CNPq) aqui será apresentada um dos estudos de caso, a Madrasa Amiriya. Nesse primeiro momento foi feito um levantamento da história da Madrasa, patrimônio edificado, tombado pela UNESCO em 2002, que teve importante papel para a compreensão da história social, politica e da arte do Oriente Médio. Adotando como metodologia de pesquisa os escritos sobre imagem deixados pelo historiador da arte Aby Warburg (1866 – 1929), realizamos a análise da iconografia da Madrasa Amiriya de Rada, trazendo à luz a produção islâmica ampliando a compreensão da produção artística islâmica e a importância de preservá-la. Palavras-chaves: Arte islâmica, Madrasa Amiriya, Aby Warburg

1

Acadêmico de graduação em História da Arte, bolsista voluntário no projeto de pesquisa “Memória e Desenvolvimento da Gênese da Arte Islâmica” (CNPq/FAPERGS/UFRGS), membro do LAMAM. 2

Orientadora, Professora do curso de História da Arte, Coordenadora do Laboratório do Mundo Antigo e Medieval (LAMAM/CNPq), Coordenadora do projeto de pesquisa “Memória e Desenvolvimento da Gênese da Arte Islâmica” (CNPq/FAPERGS/UFRGS).

71


Anais 19-22 maio – Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Umas das construções mais importantes que herdamos das civilizações medievais do Oriente Médio é a Madrasa Amiriya de Rada, construída no séc. XVI sobre o comando do último Sultão da Dinastia Tahirid, Amir Ibn 'Abd AlWahhab (1489 – 1517) como é apontado pela arqueóloga e historiadora da arte Iraniana Selma Al-Radi (1939 – 2010). No seu artigo Restoration of Amiriya Madrasa 3. Segundo a autora trata-se de um dos bens mais preciosos da humanidade sendo reconhecido pela UNESCO em 2002 como Patrimônio Mundial, ocupando um lugar importantíssimo no que diz respeito aos estudos do Oriente Médio na História da Arte. Localizada em uma área de conflito entre povos de diferentes dogmas religiosos, a manutenção da Madrasa foi deixada de lado por muitos anos, quando em 1982 Selma Al-Radi, a convite do Governo do Iêmen em parceria com os Holandeses, junto com outros profissionais como restauradores, arqueólogos e arquitetos consegue dar início ao processo de restauro da Madrasa, processo que ela documenta no seu artigo já mencionado.

Figura 1: Figura 1: Madrasa Amiriya de Rada no Iêmen, já restaurada. Disponível em: <http://www.archaeological.org/sites/default/files/amiriya1_1.jpg>

The dangerous condition of the madrasa first prompted interventions to deal with the structural elements of the building, such as the walls and 3

Disponível em ARCHNET: <http://archnet.org/authorities/323/publications/3492>

72


Anais 19-22 maio – Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina roof. This was mostly finished by 1987. Cleaning and restoration of the stucco decoration continues to the present day, with a team of experts from Italy restoring the paintings. The whole project is financed by contribuitions from the Yemen and Dutch goverments. 4 (AL-RADI, 2004, p. 1.)

Uma Madrasa é, além dos Palácios e das Mesquitas, uma das construções mais importantes para os seguidores do Alcorão, é tradicionalmente conhecida como uma escola teológica para o estudo das sagradas escrituras, e contem salas onde se fazem as orações voltas para a Kaaba em Meca. Especificamente a Madrasa Amiriya de Rada, no Iêmen, foi construída em uma região central que passou por diferentes gerações de governantes. Pelo menos onze governantes mudaram as características da região a partir do momento que conseguiam tomar o poder, ou seja, muito pode ser sido perdido das características originais, entretanto, muito também foi acrescentado. São as Dinastias: Ziyadis (818 – 1018), Yufurid (847 – 997), Najahids (1021 – 1156), Sulayhids (1047 – 1138), Sulaymanids (1069 – 1173), Zuray'ids (1080 – 1173), Hamdanid (1099 – 1173), Mahidids (1159 – 1173), Ayyubids (1173 – 1454), Rosulids (1228 – 1454), Tahirids (1454 – 15-17). Initially Tahirid architecture continued Rasulid tradition, especially in the prolific construction of large decorated madrasas and mosques. The architecture of the period shows many sources of inspirations, including Anatolia, Syria, Iraq, Mamluk, Egypt and, of course, India. […] The fate of the Tahirid monuments, including the Amiriya Madrasa, changed when the Zaydi ruler Imam Mutahhar took control in 1535-36 after two decades of turmoil. The austere Zaydis shunned the ornate Tahirid building; in most of them the decoration was covered or destroyed. […] Archaelogical finds date Rada back to the pre-Islamic times, but it is mentioned in Yemen chronicles only after the fourtheeth century. Several monuments from the Rasulid and Tahirid eras are still standing or were torn down only in the last couple of decades. 5. (AL-RADI, 2004, p. 2)

4

A condição de risco da madrasa solicitou intervenções para lidar com os elementos estruturais do prédio, como as paredes e o telhado. Estes foram concluídos em 1987. A limpeza e a restauração do estuque continua até os dias atuais com uma equipe de especialistas da Itália restaurando as pinturas. Todo o projeto é financiado por contribuições do Iêmen e o governo holandês. (AL-RADI, 2004, p. 1.)

5

Inicialmente a arquitetura Tahirid continuou a tradição Rasulid, especialmente na construção de grandes e decoradas prolificas madrasas e mesquitas. A arquitetura do período mostra muitas fontes de inspiração, incluindo Anatólia, Síria, Iraque, Mameluca, Egito e, é claro, da Índia. […] O destino dos monumentos da Dinastia Tahirid, incluindo a Madrasa Amiriya, mudou quando o governante dos Zaydi, Imam Mutahhar tomou o controle em 1536-36, após duas décadas de turbulência. O austero Zaydis evitando os prédios ornamentados dos Tahirids; na maioria deles a decoração foi coberta ou destruída. […] Achados arqueológicos levam Rada de volta aos tempos pré-islâmicos, mas somente após o séc. XIV são mencionados nas cronicas

73


Anais 19-22 maio – Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O que nos faz questionar onde estaria a gênese dessa cultura tão diferente, que após o Profeta Maomé ter proibido as imagens, baseado nas Sagradas Escrituras, conseguiu potencializar o uso da caligrafia de uma maneira surpreendente, uma caligrafia que marca presença, que presentifica o Deus que está no Alcorão. Bastante diferente para o nosso olhar, acostumado a representação de formas humanas. Por exemplo, em A Descida da Cruz, (1435) de Roger van der Weyden (1399-1464), conseguimos identificar todos os personagens da narrativa, sabemos do que se trata, enquanto que nas pinturas e afrescos da Madrasa Amiriya esse olhar do homem Ocidental é instigado a adaptar-se as formas e padrões geométricos e trechos do Alcorão. A ideia de cultura, empregada pelo egiptólogo Jan Assmann, reforça a necessidade de conhecermos essa produção e estudá-la. O conceito de memória cultural compreende o corpo reaproveitável de textos, imagens e rituais específicos de cada sociedade em cada época, cujo cultivo serve para estabilizar e conduzir a autoimagem daquela sociedade. Sobre tal conhecimento coletivo em sua maior parte do passado, cada grupo baseia sua consciência de unidade e particularidade. (ASSMANN, 1995, p. 132)

do Iêmen. Vários monumentos das eras Rasulid e Tahirid ainda estão em pé ou foram derrubados nas últimas duas décadas.

74


Anais 19-22 maio – Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 2: Figura 2: A Descida da Cruz, (1435) de Roger van der Weyden (1399-1464)Museu do Prado, Espanha.

Em O Sentido da Ordem, ao tratar da percepção da ordem dos motivos decorativos, o historiador da arte E. H. Gombrich (1909 – 2001) traz a luz questões a respeito do padrão decorativo da arte Islâmica encontrado na Madrasa Amiriya, assim como em outras edificações como o Domo da Rocha em Jerusalém, por exemplo. A combinação de enquadramento e vinculação se presta admiravelmente para a decoração de estruturas em que reajam considerações mecânicas e estéticas. Domos de estalactite da arquitetura islâmica e as abóbodas em leques das igrejas góticas exemplificam esse princípio. Devem ter sido as exigências da estrutura que sugeriram um método posterior de enriquecimento para os artesãos de muitos estilos, a forma de vinculação conhecida como entrelaçado, no qual as linhas ou fitas vinculantes são mostradas cruzando por cima ou por baixo umas às outras, em um arranjo tridimensional. Os artesãos islâmicos eram excelentes em tais performances de virtuoso […] Eles eram capazes de enriquecimento ulteriores ao partirem do princípio monotemático e decorarem o entrelaçado geométrico com designs florais, ou acumularem a ornamentação com os elos que emergem de baixo dos motivos e cruzam outros dispositivos de enquadramento. (GOMBRICH, 2012, p. 81)

75


Anais 19-22 maio – Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 3: Madrasa Amiriya de Rada, detalhe das paredes da sala de orações restauradas. Disponível em: <http://classic.cca-roma.org/en/node/263>

A relação da Madrasa Amiriya com o seu contexto urbano contemporâneo desde a sua construção no séc. XVI mudou drasticamente, sendo uma escola teológica desde o início, com o passar do tempo e o aumento da população, casas não contemporâneas à Madrasa Amiriya foram construídas ao seu redor, alterando drasticamente a configuração geográfica do local, sobre isso Selma AlRadi destaca: Rada grew up around the only outcrop of rock in the surrounding plain and it is on this outcrop that the town's castle is built. The urban tissue surrounding the Amiriya Madrasa does not seem to include any houses that are contempirany with it. In the early 1980's, the madrasa was closely surrounding by other buildings that encroached into its grounds or even used its walls as part of their own structures Some of these were removed during the first years of the project, including a large house used as a hotel 6. […] (AL-RADI, 2004, p. 3)

. Rada cresceu em torno do único afloramento rochoso na planície circundante, sobre este

6

afloramento que o castelo da cidade foi construído. O tecido urbano envolvente da Madrasa Amiriya não parece incluir casas contemporâneas a ela. No início de 1980, a Madrasa estava intimamente cercada por outros edifícios que invadiram seus jardins ou usaram suas paredes como parte de suas próprias estruturas. Algumas delas foram removidas durante os primeiros anos do projeto, incluindo uma grande casa usada como hotel […] (AL-RADI, 2004, p. 3)

76


Anais 19-22 maio – Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

4: Detalhe iconográfico do tetos das salas da Madrasa Amiriya. Disponível em: <http://classic.cca-roma.org/en/node/263>

Figura

Num segundo momento, pretende-se, aprofundar a análise das imagens levantadas no decorrer da pesquisa, colocá-las a luz dos escritos de Warburg, seguindo seu sistema de estudo das imagens, elaborando assim, um Altas Mnemosyne que indique o momento de troca entre os diferentes estilos decorativos encontrados na produção artística islâmica. Nos dias atuais, a Madrasa Amiriya já encontra-se restaurada, funcionando como museu local, preservando a história da região, com as salas de orações e estudo do alcorão abertas para o público, um grande desafio nas circunstancias atuais, quando o cenário mundial encontra-se em crise por conta de atentados por parte de grupos religiosos extremistas, temos acompanhado com aflição a destruição de esculturas, artefatos e monumentos milenares que contam a história dos diferentes povos que já habitaram a região do Iêmen. Fato que coloca em crise a identidade cultural dos habitantes das regiões do Oriente Médio, uma vez que, ao destruírem peças histórias também apagam uma parte da história do seu povo.

77


Anais 19-22 maio – Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

REFERÊNCIAS: ARCHNET: The Restoration of Amiriya Madrasa. Disponível em: <http://archnet.org/authorities/323/publications/3492> acessado em 10 de Abril de 2015 ASSMANN, Jan. Religión y Memoria Cultural: Diez estudios. Buenos Aires: Libros de la Araucaria / Lilmod, 2008. Centro di Conservazione Archeologica: <http://classic.cca-roma.org/en/node/263> acessado em 10 de Abril de 2015 GOMBRICH, E.H. O Sentido da Ordem: um estudo sobre a psicologia da arte decorativa; tradução: Daniela Pinheiro Machado Kern – Porto Alegre: Bookman, 2012. POZZER, K. M. P. A Gênese da Arte Islâmica segundo Warburg In: XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, 2014, Uberlândia. Caderno de Resumos —Territórios da História da Arte. Uberlândia: Editora da UFU, 2014. p.109 – 110. POZZER, K. M. P. Memória Cultural na Gênese da Arte Islâmica In: In: Orientese: Ampliando Fronteiras, Encontro Internacional de Pesquisadores de Arte Oriental, 2014, São Paulo. Anais do Encontro Internacional de Pesquisadores de Arte Oriental. São Paulo: UNIFESP, 2014. p.156 – 167 The Museum of Slamic Art (MIA): <http://www.mia.org.qa/en/> acessado em 10 de Abril de 2015 WARBURG, A. Atlas Mnemosyne. Madrid: Ediciones Akal, 2010.

78


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Manifestações neopictorialistas na fotografia contemporânea brasileira. Mariana Capeletti CALAÇA (Pontifícia Universidade Católica de Goiás) 1 Resumo:

Essa pesquisa tem como objetivo principal discutir a reapropriação de processos fotográficos artesanais do século XIX por artistas contemporâneos brasileiros. Partindo do estudo do conceito de fotografia expandida ou contaminada, o trabalho investiga essas manifestações artísticas, consideradas como neopctorialistas, a partir de processos como cianotipia, pinhole, goma bicromatada, daguerreótipo. Diferentemente do pictorialismo oitocentista, que reivindicava o estatuto de arte à fotografia pela aproximação com a estética da pintura, as obras neopictorialistas exploram a linguagem própria da fotografia, permitindo sua aproximação com outros meios e linguagens artísticos sem negar sua essência. Palavras-chaves: expandida.

Neopictorialismo,

processos

fotográficos,

fotografia

Mestre em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás. Professora de fotografia na Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

1

79


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução O objeto de estudo desse trabalho é o que podemos chamar de fotografia artesanal, aquela baseada em processos fotográficos históricos, popularizados no século XIX, e apropriados por fotógrafos e artistas contemporâneos, com ênfase no contexto brasileiro de produção. Para investigar tais trabalhos me pautei nas discussões envolvendo dois conceitos, o de fotografia expandida, inicialmente proposto por Müller-Pohle (1985), e apropriado no Brasil por pesquisadores como Fernandes Jr (2002), e neopictorialismo, conforme desenvolvido por Baqué (2003). O neopictorialismo surge como o interesse de artistas por técnicas antigas, um retorno ao pictorialismo do século XIX. A volta de práticas artesanais, com tiragem limitada, o culto ao original, a possibilidade de rabiscar e retocar as fotografias. Segundo Rouillé (2009), o neopictorialismo permite que o fotógrafo restabeleça ligações com o período pré-industrial e préhistórico da fotografia. A fotografia expandida, segundo Fernandes Jr (2006), transcende a fotografia tradicional e se liberta das amarras do fazer fotográfico tradicional. O autor afirma que a ênfase está no processo de criação e em como foram utilizados pelo artista; é uma busca por variações ilimitadas e hibridações nos procedimentos. Para Fernandes Jr (2006), a fotografia expandida compreende todas as formas de interferência que podem proporcionar à imagem final uma inquietação que rompe com os paradigmas estéticos clássicos da fotografia, como regras de composição e a própria técnica fotográfica. Segundo Fernandes Jr (2002), a fotografia expandiu em seu território de ação, deixando de ser apenas documento fiel da realidade para se tornar a percepção de novos tempos, usos e espaços, uma fotografia onde não se pode ignorar o fotógrafo, seu olhar subjetivo, sua personalidade e, ainda, não se pode considerar a realidade na fotografia como algo imutável, impassível de manipulação. Chiarelli trata essa manifestação artística autônoma da fotografia como contaminada, “uma fotografia contaminada pelo olhar, pelo corpo, pela existência de seus autores e concebida como ponto de intersecção entre as mais diversas modalidades artísticas” (2002, p. 115).

80


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Sontag (2004) afirma, ainda, que alguns fotógrafos, a fim de conferirem características criativas às suas fotografias, abandonam as câmeras cada vez mais

tecnologicamente

avançadas

e

partem

para

aparelhos

toscos,

acreditando conseguir resultados mais livres. O objetivo dessa pesquisa é investigar como esses processos são apropriados por artistas e fotógrafos brasileiros a partir da década de 1970 até atualmente. 2- Processos fotográficos: histórias experiências e rupturas A fotografia proporcionou um grande crescimento imagético desde seu surgimento, como aponta Mello (1998), industrializando-se e com seu contínuo aperfeiçoamento passou a ser utilizada em diversos segmentos, como a ciência, a indústria e as artes. A massificação da fotografia pode ser representada pela criação das primeiras câmeras portáteis da Kodak, que possuíam o slogan: Você aperta o botão, nós fazemos o resto. Segundo Scharf (2005), em 1900 a cada 100 pessoas que visitavam a Exposição Universal de Paris, dezessete levavam câmeras fotográficas portáteis. O autor aponta esse momento como crucial para a discussão e a mobilização dos fotógrafos artísticos em demonstrar que também eram capazes de produzir imagens dotadas de méritos estéticos, assim como os pintores. Características da imagem fotográfica, como baixo custo, rapidez, reprodutibilidade, fidelidade fizeram com que ela fosse adotada pela sociedade ocidental como forma de documentação do cotidiano desde os seus primórdios no século XIX. Segundo Kossoy (2001), a fotografia facilitou o acesso a outras realidades que antes só podiam ser conhecidas através de relatos verbais, escritos ou pictóricos. A fotografia passou a representar um instrumento singular ao registrar identidades sociais e repassá-las às gerações futuras. As características documentais supracitadas deram à fotografia o status de cópia fiel do real, encarada como o processo mais fidedigno e imparcial de representação. Esse caráter documental, de representação fiel da realidade fez com que por muito tempo a fotografia fosse afastada de seu caráter artístico, com o argumento de que ela não passava de um processo mecânico, onde o artista não expunha sua inventividade.

81


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

No primeiro decênio da fotografia, período que antecede sua industrialização efetiva, grande parte dos fotógrafos não trabalhavam com intuito de fazer arte, muitos deles saiam de ambientes boêmios, eram literatos que escreviam apenas pequenos textos, pintores que não conseguiram boa reputação, miniaturistas e pessoas que trabalhavam com gravura e que tiveram suas carreiras arruinadas pela nova invenção, onde “todo tipo de talento regular ou medíocre que, em sua maioria, se inclinaram ao novo ofício que lhes prometia uma subsistência melhor.” (FREUND, 2008, p. 37). Mello (1998) aponta que nesse período não existia uma discussão teórica concisa acerca do fazer fotográfico. Devido às dificuldades técnicas os fotógrafos não se preocupavam com as novas características estéticas presentes no meio, utilizando a fotografia apenas como uma técnica útil e precisa na captação e registro do real. Mas a partir da segunda metade do século XIX, acontece uma ruptura na fotografia entre dois campos. Paul Périer, vice-presidente da Sociedade Francesa de Fotografia divide os fotógrafos entre fotógrafos-artistas e fotógrafos-industriais. Em contrapartida ao discurso de cópia fiel, surge na Europa um movimento de oposição e à valorização da fotografia exclusivamente como técnica, afastada de seu sentido estético: o pictorialismo. Afirmando o caráter artístico da fotografia, o movimento pictorialista define a imagem fotográfica como o resultado da interpretação do sujeito-fotógrafo, que atua como um intermediário entre o tema/objeto e o médium. (MELLO, 1998, p. 14)

O pictorialismo surge a partir da união de fotógrafos-artistas para mostrarem uma fotografia que vai além da técnica, que mostre subjetividade, valorize o ato fotográfico e se desvencilhe do caráter documental que lhe era atribuído até então. Os adeptos do pictorialismo propunham uma intervenção na fotografia por meio de inúmeros processos, reivindicando “o reconhecimento da fotografia enquanto imagem artística, com o mesmo estatuto da pintura” (MELLO, 1998, p.35). Por toda a história da fotografia é possível notar uma regular utilização de experimentos diversos que pudessem fazer a fotografia mais sensível à necessidade de cada artista. Scharf (2005) aponta que várias técnicas de impressão e retoque surgiram no século XIX para sanar o inquietamento de tais fotógrafos, tais como a cianotipia, a goma bicromatada, o carbon print, o bromóleo, entre outros, que se aproximam da pintura.

82


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Na Europa, as primeiras manifestações pictorialistas surgem

nas

cidades de Londres, Paris e Viena, juntamente com as primeiras associações de fotógrafos, a Photographic Society of London (1853) e a Société Française de Photographie (1985) (GERNSHEIM, 1986, p. 73 e 74). Inspiradas nas academias de artes, essas associações realizavam exposições, ditavam padrões estéticos e encorajavam a apresentação pública das imagens. Nesse momento a fotografia e seu estatuto artístico é destinada basicamente aos fotógrafos amadores. As bases do fotopictorialismo internacional se deram a partir de dois fotoclubes europeus, o Linked Ring, na Inglaterra, e o Photo Club de Paris. Esses clubes uniformizaram suas produções através de projetos estéticos, criando para eles uma identidade. O auge do pictorialismo na Europa foi entre os períodos 1890 e 1914, mas continuaram a influenciar durante muito tempo os fotógrafos amadores do restante do mundo (MELLO, 1998). Nos Estados Unidos, o movimento pictorialista também é aderido por inúmeros fotógrafos, entre eles Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Frank Eugene, Clarence H. White, que juntos montaram um grupo chamado PhotoSecession para rivalizar com o movimento pictorialista europeu. As associações americanas possuíam membros com alto poder aquisitivo, e eram responsáveis por grandes e prestigiosas exposições internacionais, além de promover debates teóricos e publicarem livros e boletins informativos. Stieglitz foi o vice-presidente do Camera Club (ROUILLÉ, 2009) e responsável pela publicação do boletim Camera Work. Com uma estética própria, o Pictorialismo americano não pregava subordinação às Belas-Artes, mas propunha uma fotografia como um meio distinto de expressão individual.

3- Pictorialismo no Brasil A fotografia no Brasil cresce na mesma velocidade em que o país se moderniza e o processo de urbanização aumenta. Segundo Mello (1998), a fotografia é um dos marcos dessa modernidade, com uma grande quantidade de fotógrafos espalhados pelas principais capitais do país na segunda metade do século XIX. A autora afirma ainda que nesse período a fotografia tinha uso quase que estritamente documental, inexistindo uma preocupação estética

83


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

artística. Exceto por alguns pintores brasileiros, a fotografia viria a ganhar uma maior expressividade artística apenas com a criação dos primeiros fotoclubes no início do século XX. Assim como na Europa, o fotoclubismo nasce no Brasil atrelado às estéticas pictorialistas, desenvolvendo-se principalmente no Rio de Janeiro durante as primeiras décadas do século XX (COSTA & SILVA, 2004). O Photo Club do Rio de Janeiro, fundando em 1913, foi o primeiro clube brasileiro e teve um período curto de atividade. Seus integrantes, juntamente com um grupo de fotógrafos amadores, fundam o primeiro fotoclube que se organizou de forma efetiva, o Photo Club Brasileiro, que teve papel fundamental na organização artística fotográfica brasileira até a década de 1940, constituindo-se em um espaço de crítica tanto para os fotógrafos comerciais quanto para os amadores, tendo como fonte de inspiração a pintura do século XIX e aproximando-se visualmente do academicismo da Escola de Belas Artes. Segundo Mello (1998), a aproximação com o academicismo pode ser percebida através da escolha dos temas a serem fotografados, por exemplo, como paisagens, natureza morta e estudos de nus, e também na busca em encontrar um estilo pessoal, algo que marcasse as fotografias e pudessem transformá-las em obra de arte. Para os fotógrafos do período, o que caracterizaria suas imagens não era a escolha do tema, mas sim a originalidade com que eram tratados determinados assuntos. Assim, passa-se a dar valor a todas as etapas de produção da imagem, desde o tema até o material e estudos de iluminação. Alguns dos associados do Photo Club Brasileiro eram adeptos da unicidade da imagem fotográfica como caráter artístico, e para isso utilizavam recursos como a goma bicromatada e o bromóleo. De acordo com Mello (1998), o Photo Club Brasileiro também realizou diversos eventos e atividades que permitiam a seus associados se reunirem e conhecerem outros trabalhos, como a Quinzena do Associado, o Concurso Mensal e também foi responsável pela promoção dos primeiros salões fotográficos do país, que aconteceram entre os anos de 1924 e 1939. O fotoclube também foi responsável pela fundação da revista Photogramma, que serviu como meio de comunicação e veiculação das imagens produzidas pelo grupo. Editada mensalmente de 1926 até 1931, contou com 44 números que

84


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

traziam em cada edição fotografias comentadas, além de artigos sobre teoria e técnica fotográfica. Ao longo de sua existência, a revista Photogramma apresentou as mudanças que ocorreram no movimento pictorialista e no Photo Club Brasileiro. Mello (1998) aponta que nos primeiros números da revista está presente a vinculação da fotografia com a pintura para ser reconhecida como arte, enquanto que nas edições finais o estatuto de arte está ligado à técnica e ao aparelho. Com o fim da revista Photogramma, os informes do Photo Club Brasileiro passam a ser publicados em revistas e jornais como O Globo, O Cruzeiro e Revista da Semana, com seus associados passando a colaborar com imagens para ilustrar tais veículos. A estética pictorialista permanece em vigor no Brasil até meados de 1940, quando é substituída pela fotografia moderna, introduzida pelo Foto Cine Clube Bandeirante. A estética moderna chega ao Brasil com quase 30 décadas de atraso em relação aos movimentos de vanguarda surgidos nos Estados Unidos e Europa e modifica os diversos segmentos culturais, como artes plásticas, arquitetura, literatura, teatro entre outros (MELLO, 1998).

4- Neopictorialismo A fotografia sempre teve enraizada em sua existência características como representação fiel da realidade e perpetuação de um momento, mantendo consigo o status de documento. A partir dos anos 1970 esse estatuto adquirido pela fotografia é rompido juntamente com o paradigma do momento decisivo. A fotografia passa a circular além dos meios de comunicação, rompendo barreiras e se fortificando em galerias, exposições e festivais, a fotografia se vê inserida no campo da cultura (ROUILLÉ, 2009). A essa nova fotografia, Baqué (2003) denomina “fotografia plástica”. Fotografia plástica, segundo Baqué (2003), é aquela utilizada por artistas, que tramita pelas artes plásticas e hibridiza com os meios com os quais entra em contato. A entrada da fotografia na arte e suas múltiplas possibilidades de mestiçagens com os meios colocou em xeque a fotografia como um campo exclusivamente fotográfico.

85


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Baqué (2003, p. 44) afirma que a fotografia se viu dividida em duas vertentes. De um lado aqueles que mantinham uma postura especificamente fotográfica, herdeiros da vanguarda americana straight photography, adeptos de uma lógica purista, essencialista do meio, delimitando um campo autônomo para sua prática, e participando apenas de um circuito limitado de instituições, galerias e coleções. Do outro lado estavam aqueles que se recusaram a delimitar seu trabalho apenas como fotográfico e buscaram uma prática onde a fotografia se inserisse sempre como um meio, assim como outras vertentes do campo artístico como pintura, escultura, instalação, vídeo, e nunca como o fim em si mesma. Parte dessa vertente híbrida que surge na fotografia é denominada por Baqué como neopictorialismo (2003, p. 147). O neopictorialismo surge como um pictorialismo contemporâneo, propagando parte das características de seu homólogo do século XIX, como valor ao estatuto de arte, subjetividade do fotógrafo, a utilização de processos manuais e artesanais como a reapropriação de técnicas fotográficas antigas. Rouillé (2009, p. 284), corroborando com Baqué (2003), afirma que essa manifestação pictorialista, que surge no final do século XX, aparece de forma nostálgica por um “estado findo de arte”: , os artistas rabiscam, retocam, manipulam, somam a fotografia a outros suportes (tecido, metais, madeira), realizam tiragens limitadas, assinam provas de contato, interveem diretamente com a mão, retornam as práticas artesanais, tudo pelo culto ao original, para produzir o único e negar a reprodutibilidade nata da imagem fotográfica. Tais características atribuem à fotografia neopictorialista um suplemento de matéria, assim o original não pode ser reproduzido por perder suas características táteis. A fim de conseguir tal unicidade, fotógrafos neopictorialistas utilizam procedimentos e materiais que datam do início da fotografia, como a daguerreotipia, a pinhole, processos de impressão como cianotipia, a goma bicromatada, entre outros que permitem essa ligação com o momento préindustrial da fotografia. Baqué

(2003),

ao

propor

o

termo

Neopictorialismo

relembra

características dos fotógrafos pictorialistas e o que os mesmos defendiam no fim do século XIX:

86


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina o direito da fotografia de se distanciar: distância frente a exatidão documental, distância frente a mecanização, distância frente a reprodutibilidade serial. Ou seja, tomaram partido da obra única em oposição a obra múltipla, do autor frente ao operador, da interpretação frente a transmissão da realidade. Mas o fizeram querendo, acima de tudo, preservar uma aura da imagem, aura que Walter Benjamin demonstrou perdida na modernidade. (BAQUÉ, 2009, p. 147)

Se no século XIX pretendia-se preservar a aura da imagem fotográfica, contemporaneamente os fotógrafos adeptos ao movimento buscam reabilitar o caráter aurático benjaminiano à imagem produzida por eles. No Brasil, o pictorialismo chega ao com o início da fotografia moderna e a renovação dos fotoclubes brasileiros a partir da década de 1940, coincidentemente ou não, as primeiras imagens neopictorialistas surgem no país na década de 1970, ou seja, após o declínio dos grandes fotoclubes brasileiros (COSTA & SILVA, 2004). Esse novo pictorialismo entra no país através de câmeras pinholes (MENDES, 2004), que, ao contrário do século XIX, não ressurgem como proposta para se diferenciar da fotografia praticada no momento, mas sim como uma alternativa pedagógica para o ensino de fotografia, sendo incorporada artisticamente apenas a partir de 1980 com Regina Alvarez e Paula Trope.

4.1 - Regina Alvarez

Figura 01: Regina Alvarez. Fonte: Projeto Subsolo, S/D

Fotógrafa, pesquisadora e educadora, é reconhecida como um dos maiores nomes brasileiros de propagação das qualidades artísticas da fotografia pinhole. Sua obra está datada a partir da década de 1970, sendo considerada como a primeira a divulgar a técnica no Brasil, através de oficinas

87


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

a partir de 1980, tornando-a responsável pela formação de diversos fotógrafos. Seu acervo de fotografias pinhole foi descoberto por acaso em sacos de lixo, que após um trabalho de restauração e curadoria se transformou em um catálogo e exposição 2.

4.2 – Paula Trope Paula Trope foi uma das pioneiras na produção de imagens com pinhole, com seus trabalhos na década de 1980, assumindo uma postura crítica em relação ao aparato técnico e ao objeto fotografado. Segundo a artista, “a fotografia é um meio de pesquisa, de arte. O que me interessa é justamente seu caráter experimental e a fuga da estética tradicional” (TROPE apud GOVEIA, 2005, p. 104). Essa busca pelo experimentalismo fez Trope trabalhar com uma câmera super-8 pinhole, que não possuía lentes e apenas um pequeno orifício para entrada de luz. Em seu trabalho Traslados (1997) a artista promoveu a troca de fotografias entre crianças brasileiras e cubanas. Um de seus projetos mais famosos é resultado de uma parceria com meninos de rua do Rio de Janeiro, com forte cunho crítico e social. O experimentalismo e essa ruptura estética convencional (figura 22) ficam evidentes nos trabalhos da artista, dotados de tensão, movimento e relações com o tempo. Quanto mais o observador analisa as imagens, mais enigmáticas elas se tornam, distanciando-se da carga figurativa que a imagem fotográfica ainda possui, sobretudo no senso comum.

Figura 02: Hilton e Felipe. Leblon, 25 de dezembro de 2000. Still do vídeo Contos de Passagem, Rio de Janeiro. Paula Trope está produzindo vídeos sem o uso de lentes. Fonte: <www.meio.art.br> acesso em 14/02/12 Para mais informações sobre a fotógrafa, imagens e visualização do catálogo, acessar o sítio dedicado ao seu trabalho. <http://www.projetosubsolo.com/projeto/3289> Acesso em: 02/12/12

2

88


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Além de Regina Alvarez e Paula Trope, podemos destacar outros nomes ligados ao neopictorialismo no Brasil, como os que indicamos a seguir.

4.3 - Francisco Moreira da Costa

O engenheiro químico carioca começou a fotografar em 1983, fez um aperfeiçoamento em fotografia e preservação fotográfica no Rochester Institute of Technology, no Museu Internacional da Fotografia em Rochester e no New York Municipal Archives. Reconhecido como o propagador da daguerreotipia na América do Sul, Francisco da Costa pesquisa processo desde 1996, desenvolvendo seu equipamento a partir dos manuais fotográficos e técnicos do século XIX. A maioria de seus trabalhos constituem-se em natureza morta ou retratos, fazendo uma ligação direta com as produções oitocentistas. Em 2004 foi selecionado para o Salão Arte Pará com três daguerreótipos.

Figura 03: Francisco da Costa S/D. Imagem divulgação.

4.4 - Cris Bierrenbach Pesquisadora de técnicas de impressão, a artista produziu alguns daguerreótipos. A artista não utiliza o processo como resultado final, e sim como um meio poético de mostrar seu trabalho, cuja característica principal é o foco no corpo humano. É importante ressaltar que as características estéticas do processo é que dão parte do significado aos trabalhos da artista, como, por exemplo, a figura 24, parte da série Auto-retrato (2003), que, ao contrário do que se pensa de imediato, não se trata de fotografias representando a imagem

89


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

da artista, mas sim bonecas cuidadosamente fotografadas, onde o trabalho com a luz age de forma decisiva na percepção da imagem. As bonecas têm apenas parte de seus rostos fotografados, deixando a outra metade em uma penumbra, o que causa certa inquietação e faz com que as bonecas percam sua função de meros brinquedos infantis, pois ali posam para representar retratos. Como já foi visto, na daguerreotipia a imagem é impressa sobre uma placa metálica que se assemelha visualmente a um espelho, assim o observador se vê na obra da artista, fazendo parte do produto final. Ora se vê como metade de uma boneca macabra, ora como parte do corpo de um indivíduo desconhecido (figura 25). Chris Bierrenbach foi aluna de Francisco da Costa.

Figura 24: Cris Bierrenbach, série auto-retrato #2. 2003. Fonte: Foto Portátil, Cosac Naify, 2005

4.5 - Kenji Ota

As atividades artísticas do paulistano Kenji Ota estão relacionadas à fotografia desde os anos 1970, mas foi somente a partir da década de 1980 que iniciou seu interesse pelos processos fotográficos primitivos, tais como goma bicromatada, cianotipia, papel salgado, albúmen print, calotipia , bromóleo, fotogravura e Van Dyke Brown (FERNANDES JUNIOR, 2002).

90


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Além dos trabalhos com os processos citados anteriormente, Ota também realiza experimentações com papéis artesanais, que alia aos conhecimentos químicos adquiridos. A materialidade é uma das características principais de sua obra, uma vez que ele lança outra visibilidade ao objeto, usufruindo das características do suporte, como fissuras, irregularidades, manchas e efeitos do imprevisto.

Figura 26: Kenji Ota, Semente de cacau bravo 3. Calotipia. 1993. Fonte: Coleção Pirelli/MASP

2.2.6 - Luiz Guimarães Monforte Doutor em Arquitetura e Urbanismo, é o autor do livro Fotografia Pensante (1997), considerado referência para pesquisadores de processos fotográficos históricos (informe o endereço do site de monforte, onde são apresentados todos os processos fotográficos) que apresenta diversos processos de impressão fotográficaO trabalho de Monforte é caracterizado pelo uso intenso de cores e a mestiçagem de materiais, utilizando. por exemplo. tecidos, folhas e palhas em suas impressões fotográficas. (Figura 28)

Figura 27: Luiz Monforte, Coleção Till China and Africa Meet, 2007 - 2011. Goma Bicromatada. Fonte: <http://www.luizmonforte.com> acesso: 13/03/2013

91


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

2.2.7 - Miguel Chikaoka Paulista, formado em engenharia, vive e trabalha em Belém (PA). Fotojornalista conhecido por seus registros da Amazônia, é um dos principais articuladores e profissionais de fotografia da Região Norte, além de atuante professor e pesquisador de novas possibilidades em fotografia. Chikaoka é também o idealizador de projetos de fomento à fotografia. Em 1984, deu início ao FotoAtiva 3, que visava incentivar o ensino, a pesquisa e a difusão da atividade fotográfica no norte do País. Em 2000, o projeto tornouse uma associação e permanece em atividade. Atualmente Miguel Chikaoka dirige a Agência Kamara Kó 4 (“os amigos”, em língua tupi), da qual é sócio-fundador e realiza reportagens e documentários de cunho ambiental. É também professor e pesquisador, tendo influenciado toda uma geração de fotógrafos do Norte e do restante do País, além de ser atualmente um dos principais divulgadores da fotografia pinhole..

Figura 29: Miguel Chikaoka, pinhole.. Fonte: Galeria Kamara Kó 3 4

<http://www.fotoativa.org.br/> acesso em: 07/12/12 Para mais informações sobre a galeria: <http://www.kamarakogaleria.com/> acesso em: 07/12/12

92


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

2.2.8 - Andrea Brächer

Artista plástica e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pesquisa processos fotográficos oitocentistas desde 2003. Em 2004 expôs a série Ilex Matetype, resultado de sua tese de doutorado, cuja emulsão se baseia no suco verde proveniente das plantas. Também trabalha com outros processos, como cianotipia, papel salgado, albumina e marrom Van Dyck. Em 2010 expôs na Terceira Bienal B 5, em conjunto com Denise Stumvoll e Jussara Moreira, o projeto intitulado Do azul ao marrom: vestígios e projeções 6.

Bienal B, é uma organização informal de manifestações artísticas independentes e paralelas à Bienal do Mercosul, em Porto Alegre. Composta, basicamente, por um coletivo de artistas locais, o evento se caracteriza por sua estrutura colaborativa, organizada pelos próprios artistas. 6 Site do projeto <http://neopictorialismo.wordpress.com> acesso em 07/12/12 5

93


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 31: Andrea Brächer, A vinda das Fadas, 2009. Fonte: <http://andreabracher.blogspot.com.br/> acesso em 20/11/2012

Considerações finais Os meios de comunicação mudaram com a chegada da fotografia, o sentido de verdade e real também sofreu alterações, o meu aparelho celular é melhor que o do outro por questões de megapixel, a fotografia está em tudo, nas galerias, na publicidade, nos álbuns, na ciência. Esse conflito inicial nos faz entender que mesmo em meio a tantos avanços tecnológicos e com tudo caminhando sempre para a ‘última geração’, a fotografia artesanal ainda se mostra suscetível a diversas possibilidades de construção de sentido, hibridizando-se com diferentes linguagens.

94


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Entre todas essas possibilidades de construção de sentido e hibridizações, aparece o retorno aos processos fotográficos originalmente desenvolvidos e difundidos nos oitocentos. Em um primeiro momento soou estranho, mas pude perceber ao longo da pesquisa que a fotografia artesanal vem se manifestando na arte contemporânea brasileira em variados formatos. Para entender melhor essa produção recente iniciei minha investigação pela própria história da fotografia. Vários processos fotográficos foram criados e aprimorados ao longo do século XIX e tinham a função de atender a determinadas demandas sociais por representação, que, na Europa, coincidiam também com uma demanda de mercado. Paralelamente, a fotografia já se emaranhava por outros caminhos, aproximando-se cada vez mais da arte. Essa aproximação estética com as Belas Artes fez com que surgisse na Europa no final do século XIX um movimento intitulado Pictorialismo, que tentava, segundo Costa (2008), se contrapor à massificação e à crescente industrialização da fotografia. Os fotógrafos pictorialistas abusavam do desfoque, do borrado, do retoque e do rabisco, tinham seus próprios procedimentos, e se vangloriavam ao se distanciar daquela imagem apontada como fidedigna, como um espelho do mundo real. Dubois (1993) classifica o Pictorialismo como o início do elo entre fotografia e arte. Contemporaneamente, alguns autores, como Baqué (2003) e Rouillé (2009), identificam o surgimento do que consideram um retorno ao pictorialismo oitocentista, e que denominam de Neopictorialismo, em que o fotógrafo reutiliza os procedimentos típicos do Pictorialismo, mas para explorar a fotografia como linguagem própria e não para se aproximar da pintura, permitindo, assim, a hibridização com outros meios e linguagens. Quando as manifestações consideradas neopictorialistas, como as dos artistas estudados nesse trabalho, começam a despontar em meados do século XX, o que se observa em relação ao movimento oitocentista é que contemporaneamente a aproximação e apropriação de processos fotográficos popularizados e difundidos durante o século XIX configura-se como uma investigação da própria linguagem fotográfica, diferentemente do que caracterizou o Pictorialismo, em que se reivindicava um estatuto de obra de arte às produções fotográficas através de sua aproximação com a estética da

95


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

pintura. Os artistas considerados neopictorialistas transformam, expandem o uso da fotografia, daí considerá-la expandida ou contaminada.

REFERÊNCIAS: BIERRENBACH, Cris. Fotoportátil. São Paulo: Cosac Naify, 2005. BAQUÉ, Dominique. La fotografia plástica. Barcelona: Gustavo Gili SA, 2003 BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. In: Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaiossobre Literatura e História da Cultura (Obras Escolhidas, v. 1, 7 ed.). São Paulo: Brasiliense, 1996. CHIARELLI, Tadeu. Arte Internacional Brasileira. São Paulo: Lemos-Editora, 2002 COSTA, Helouise. Pictorialismo e Imprensa: O caso da Revista O Cruzeiro (1928 – 1932) in: Fotografia Usos e Funções no século XIX. FABRIS, Annateresa (Org). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. COSTA, Helouise & SILVA, Renato R da. A fotografia moderna no Brasil. São Paulo: Cosac Naify, 2004 DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Editora Papirus, 1993. ENTLER, Ronaldo. A fotografia e as representações do tempo. In: Revista Galáxia. São Paulo, 2007, p. 29-46 FABRIS, Annateresa. A invenção da fotografia: repercussões sociais. In: FABRIS, Annateresa (Org). Fotografia: Usos e Funções no século XIX. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008, p. 11-37. _____________________. A fotografia e o sistema das Artes Plásticas. In: FABRIS, Annateresa (Org). Fotografia: Usos e Funções no século XIX. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008, p. 173-198. FERNANDES JR., Rubens. A fotografia expandida. Tese de doutoramento apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2002. _____________________. Processos de criação da fotografia. In FACOM. n. 16, p. 10-19. 2006. FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Editora Relume, 2002. FREUND, Gisele. La fotografia como documento social. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. GERNSHEIM, Helmut. A concise history of photography. Dover photography collection, 1986. JAMES, Cristopher. The book of alternative photography. New York: Delmar Cengage Leaning, 2009. KOSSOY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001 MACHADO, Arlindo. A ilusão especular. São Paulo: Brasiliense, 1984. MELLO, Maria T. B. de. Arte e fotografia: o movimento pictorialista no Brasil. Rio de Janeiro: Funarte, 1998. MONTEIRO, Rosana H. Descobertas múltiplas. A fotografia no Brasil (18241833). Campinas: Mercado de Letras/Fapesp, 2001. MÜLLER-POHLE, Andreas. Information Strategies. Disponível em: <http://equivalence.com/labor/lab_mp_wri_inf_e.shtml> acesso em: 15/06/2012

96


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

PETERSON, CHRISTIAN A. After the photo-secession. American Pictorial Photography, 1910 – 1955. The Minneapolis Institute of Arts, 1997. SCHARF, AARON - Arte y fotografia .Versão espanhola de Jesús Pardo de Santayana. Alianza Editorial, 1994. SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. SOUGEZ, Marie-Loup. História da Fotografia. Lisboa: Dinalivro, 2001. ROUILLÉ, André. A Fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Editora Senac, 2009.

97


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

De Monte Cassino a São Paulo: elementos estéticos da Escola Beuronense nas igrejas paulistanas Rosângela Aparecida da CONCEIÇÃO (Universidade Paulista) 1 Resumo: Surgida na Arqueabadia de Beuron, sendo esta fundada em 1863, a Escola de Beuron teve como um dos seus principais fundamentos os postulados do Frei Desiderius Lenz (1832–1928), que publica Zur Ästhetic der Beuroner Schule , em 1898. Entre os monges que ali estudaram destacamos Dom Adalbert Gresnigt (1877-1956) e Dom Clement Frischauf, (1869-1944), ambos envolvidos da decoração da Basílica Abacial de Nossa Senhora da Assunção do Mosteiro de São Bento de São Paulo, inaugurada em 1912. Dom Clement Frischauf trabalhou por aproximadamente quatorze anos na Abadia de Monte Cassino, cuja referência pode ser verificada também na igreja beneditina paulistana, motivo pelo qual apresentamos este artigo. Desta forma, nos apoiamos nos escritos de E.H. Gombrich (2012); Noble & Bestley (2013) em relação a pesquisa visual em arte e design gráfico; Lenz (2015) e o cânone da arte beuronense; Palla (1999) sobre o traje e a pintura; Roon (2010) sobre os paramentos neogóticos e beuronenses.

Palavras-chaves: Escola de Beuron, Imagem religiosa, trânsitos estéticos.

1

Professora Adjunta III, na área de Comunicação Digital, nos Cursos Superiores de Tecnologia em Fotografia, Design Gráfico e Produção Audiovisual.

98


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Pesquisa sobre origens e procedências das peças têxteis do Acervo Histórico-Artístico da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência da Cidade de São Paulo (VOTSPCSP) e colaboração entre religiosos e acadêmicos

A Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência foi construída em 1676 e concluída a sua ampliação em 1787. O acervo histórico-artístico apresenta complexidade no seu trato, não só pelo tempo, mas também pelos diferentes tipos de materiais que compõem os objetos. Ao longo de sua existência, a igreja passou por diversas reformas. Devido as condições de degradação de parte da estrutura, a igreja foi fechada em 2007, passando por um grande restauro desde então. Em 2010, foi realizado o arrolamento geral do acervo para registro e posterior tombamento junto aos órgãos de proteção ao patrimônio. Aqui destacamos o acervo têxtil que participou deste processo, encontrando-se em processo de estudos. Após a reabertura da Igreja da Igreja das Chagas do Seráfico Pai São Francisco, as pesquisas na documentação e acervo histórico-artístico foram reiniciadas. A constituição de um espaço expositivo e o oferecimento de visitas monitoradas, demandou a elaboração de exposições de longa duração e temporárias, cujas informações vêm sendo apuradas juntamente com os irmãos terceiros, donatários do acervo, além do confronto com acervos externos. Assim, a pesquisa sobre origens e procedências das peças têxteis tem sido realizada de forma sistemática desde a segunda metade de 2014, tendo como base a publicação realizada em 1951 pelo Frei Adalberto Ortmann que cobre a história da VOTSPCSP até meados do início do século XIX, cuja complementação e extensão até a atualidade tem sido auxiliada pela pesquisa em outros materiais bibliográficos específicos e nos bancos de dados online constituídos por instituições museológicas, eclesiásticas, universitárias e de pesquisadores interessados no assunto. Nos servimos da pesquisa em Arte e Design, proposta por Frayling (1994), compreendendo que este método seria o mais adequado para análise, cruzando com os escritos de E.H. Gombrich (2012) sobre as artes decorativas.

99


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Por outro lado, Palla nos subsidia ao relacionar a figura pintada e a realidade do traje. Ao pesquisarmos no banco de imagens intitulado Paramentica, elaborado pela professora e pesquisadora holandesa Marike van Roon, encontramos peça similar a existente no acervo franciscano. Além da confirmação por comparação visual, a pesquisadora foi contatada, nos informando a origem, o fabricante e a filiação estética, neste caso a arte beuronense.

2. Abadia de Beuron e a arte beuronense no Mosteiro de São Bento de São Paulo 2.1 Escola de Arte de Beuron A Arquiabadia de Beuron, localiza-se na cidade de Beuron, região do alto Danúbio, na Alemanha. Foi fundada em 1863 pelos monges beneditinos e irmãos Maurus (1825-1890) e Placidus Wolter (1828-1908), cujo local já havia sido um monastério agostiniano nos princípios de 1800. A renovação da arte cristã e a reintrodução do canto gregoriano nas missas solenes são dois pontos de interesse de Dom Maurus. Em 1868, segue para Roma. Neste período, conhece Gabriel Wüger 2 (1829–1892) e Peter Lenz 3 (1832–1928) que aspiravam pela formação de uma comunidade de artistas, o que ia ao encontro de suas expectativas. Gabriel Wuger vai para Beuron em 1870. Lenz, entra em 1872, cinco anos mais tarde torna-se noviço adotando o nome de Desiderius; por privilégio recebe o nome de 'padre', em 1892, sendo conhecido com Padre Desiderius Lenz. A influência da arte egípcia e bizantina, bem como o revivalismo da arte cristã proposto por irmandades artísticas - Nazarenos e pré-Rafaelistas -

ou

um nova ordem estética como a dos Nabis, que podem ser verificadas na estética da Escola de Beuron (Figura 1), fundada por Wuger e Lenz.

2

Seu nome de batismo era Jakob Wüger. Era pintor, forma-se na Academia de Belas Artes de Munique, no mesmo período que Peter Lenz. 3 Nasceu em Haigerloch, cidade de Hohenzollen-Sigmaringen, um principado alemão, mais tarde anexado ao Reino da Prússia. Seu pai foi ebanista especializado em decoração de igrejas em estilo neogótico. Em 1852 entra para a Academia de Belas Artes de Munique, onde estuda escultura com Max von Widnmann. (LENZ, 2015). (Tradução nossa)

100


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 1 Escola de Beuron. Disponível em: <http://www.erzabteibeuron.de/images/cache/76/SCALED_3_800_800_800_600_1024_768_917453_file.pic.18f9bffa423d000 0.jpg230610357729.jpg>. Acesso em: 2 mar. 2015.

2.2 O Cânone Divino Para compreendermos alguns princípios desta arte, nos reportamos aos escritos de Padre Desiderius Lenz sobre a sua percepção dos estudos da arte antiga, na Gliptoteca da Academia de Belas Artes de Munique. Mi recavo spesso da solo alla Gliptoteca, a studiare gli originali d'arte greca, soprattutto del periodo arcaico: in particolare i frontoni di Egina e le opere a questi coeve, precedenti e immediatamente successive. Quest'arte esercitava su di me un fascinio incredibile. (...) Il fatto che ogni forma e ogni piega fosse così armoniosamente calcolata e distributa, così straordinariamente al suo posto, tanto che il minimo spostamento ne avrebbe turbato proporzione e verità; il fatto che il corpo, con le sue belle proporzioni e la sua semplicità esemplare, animasse ogni panneggio con tanta eleganza e integrità, con impeccabile enfasi: tutto ciò generava un'aura meravigliosa di serena compostezza e lucido ordine. (LENZ, 2015)

Somando os estudos da Antiguidade, dos textos bíblicos, de escritos de outros artistas e historiadores da arte (Leonardo Da Vinci, Johann Joachim Winckelmann, entre outros), Lenz constrói um modelo para o que pensa ser representado de acordo com as formas perfeitas, logo divinas, derivadas do triângulo equilátero, do círculo, do quadrado e a sequência de Fibonacci. Além

101


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

disso, se apoia nos textos de Pitágoras sobre a Teoria dos Números e na obra de Platão. Abaixo, temos um desenho construído com a aplicação destes princípios (Figura 2).

Figura 2 Adão e Eva, c. 1900. Desenho de Lenz.

Lenz pensa na interação entre as formas geométricas e o Divino, justificando o entrelaçamento entre o racional e a fé:

102


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina A parte il triangolo equilatero inscritto nel cerchio (il Tre in Uno) e, viceversa, il cerchio nel triangolo (l'Uno nel Tre), quali simboli della Trinità (la Tri-Unità) - e forse anche la croce quadratica, simbolo dell'amore che è in Dio, anch'èssa inserita in un cerchio (che produce l'ottava) -, ogni altra raffigurazione è o sarà di scarsa importanza, contribuendo poco agli insegnamenti della Chiesa. La geometria, allora, non deve far altro che volgersi verso le opere di Dio in natura, giacchè quelle si fondano sui numeri e le figure geometriche elementari, dimostrando d'essere chiave e modello per la loro formazione e costruzione. Solo svelando questi numeri e queste forme, arrivando a capirli, si potrà riconoscere la saggezza dell'arte divina nella natura, quindi celebrarla e forse trarne altri utilizzi che estendano l'ideali divino nella vita pratica. La saggezza si manifesterà anche nella caratterizzazione estetica delle creature inferiori. (LENZ, 2015)

Desta forma, pudemos ter o contato breve com o complexo raciocínio do Padre Desiderius Lenz, o que nos permite a aproximação as imagens produzidas pela Escola de Beuron, algo que necessita de estudos complementares, já que outros textos foram escritos por ele.

2.3 O legado da Escola de Beuron Entre 1880 e 1887, Padre Desiderius e Gabriel Wüger trabalham na Abadia de Emaús, em Praga, juntamente com Lukas Steiner 4 (1849-1906). Em 1898, Padre Desiderius publica Zur Ästhetik der Beuroner Schule; em 1921, é lançado o ensaio Der Kanon, na revista Benediktinische Monatsschrift. Padre Desiderius dirige os trabalhos de renovação da cripta de São Bento de Núrcia (480-587), fundador da ordem beneditina e Santa Escolástica (480-587) - sua irmã gêmea, fundadora do Monastério de Piumarola, nas proximidades de Monte Cassino -, na Abadia de Monte Cassino, entre 1899 e 1910. Este foi um momento importante na consolidação e formação para os jovens artistas Dom Adalbert Gresnigt (1877-1956) e Irmão Clement Maria Frischauf (1869-1944) que, mais tarde, trabalhariam na decoração da Basílica Abacial de Nossa Senhora da Assunção do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Outras abadias receberam o contributo da arte beuronense, como a Abadia de Santa Hildegarda, fundada em 1150, na Alemanha; Abadia de São João, de 1856, em Minnesota, nos Estados Unidos.

4

Era o mais jovem discípulo, cujo nome de batismo era Fridolin Steiner.

103


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Limitados aos trabalhos em arte sacra, os monges de Beuron tiveram suas obras conhecidas na exposição da Secessão de Viena de 1905. Artistas como Gustav Klimt (Figura 3), Alphonse Mucha, entre outros secessionistas vienenses foram influenciados pela estética beuronense.

Figura 3 Gustav Klimt. Friso de Beethoven - Coro do Paraíso, 1902.

2.2 Mosteiro de São Bento de São Paulo Um exemplar de arte beuronense na cidade de São Paulo é o Mosteiro de São Bento de São Paulo. O mosteiro e a igreja antiga foram demolidos no final do século XIX, sendo construído um novo conjunto arquitetônico em 1910, seguindo os moldes da Abadia de Beuron. O projeto arquitetônico é de Richard Berndl (1875-1955), que foi professor na Universidade de Munique. A decoração da igreja foi elaborada por Dom Adelberto Gresnigt, auxiliada pelo Irmão Clement Frischauf. A igreja foi inaugurada em 1912 e os trabalhos decorativos concluídos em 1922.

104


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Na atualidade, a igreja passa pelo processo de restauro das suas pinturas, dirigidas pelo restaurador João Rossi. A capela do Santíssimo Sacramento foi um dos primeiros locais restaurados recentemente (Figura 4). Em outra fase de restauro, as pinturas do altar-mor passaram por limpeza e consolidação da camada pictórica. Hoje, as pinturas laterais da nave passam por exame para identificação de eventuais perdas de camada pictórica, melhor método de limpeza e remoção de verniz aplicado sobre a pintura, no restauro realizado nos anos de 1970. Segundo João Rossi, podemos perceber a harmonia cromática desenvolvida pela Escola de Beuron e utilizada por Dom Adelbert Gresnigt, mesmo com cores díspares se vistas isoladamente. O que podemos ver nos locais restaurados é a vivacidade cromática, a beleza das formas geométricas, a qualidade do desenho, a volumetria discreta, antes ocultadas pela fuligem ou verniz.

105


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 4 Capela do Santíssimo Sacramento, Mosteiro de São Bento de São Paulo. ®Rosângela Ap, 2014.

3. Paramentos litúrgicos no acervo da VOTSPCSP

106


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O acervo têxtil da VOTSPCSP espelha o desenvolvimento das técnicas de manufatura fabril. Damascos de seda, brocados, jacquards, tecidos sintéticos, entre outros, a complexidade de técnicas de acabamentos, com bordados, crochês, apliques metálicos, figuram nos corpos, sebastos e galões das peças. Neste sentido, a identificação dos estilos dos ornamentos e padrões têxteis podem auxiliar na datação, fornecer os dados sobre a sua origem. Nem sempre este trabalho é facilitado, dado as interferências feitas durante os processos de 'restauro' ou reaproveitamento de partes de tecidos, ornamentos ou passamanarias. Outra questão é a popularização das casas de paramentos na região compreendida entre a Holanda, Bélgica e Alemanha, de onde sabemos terem sido importados tecidos e complementos ao lermos os anúncios publicados em almanaques difundidos no Brasil, no final do século XIX e início do século XX. O gosto pelo neogótico e a arte beuronense figuram entre os catálogos de vendas de peças prontas ou de mostras de tecidos, cobrindo o arco temporal de mais de um século, ou seja, a produção entre 1830 e 1960, conforme os dados levantados pela pesquisadora e profª drª Marike Van Roon, da Universidade de Amsterdã. Por similaridade formal e visual encontramos algumas peças neogóticas e beuronense, permitindo que entrássemos em contato com os pesquisadores ou instituições donatárias dos objetos. Foi desta forma que chegamos a filiação estética de uma das peças do acervo, uma casula (Figuras 5 e 6), conforme confronto com as imagens do banco de dados Paramentica 5, criado pela profª drª Marike. Sabe-se que ao menos o sebasto foi fabricado pela Krieg & Schwarzer (Figura 7), localizada na cidade Mainz, na Alemanha. Esta peça pode ser datada entre os anos de 1900 a 1920.

O banco de dados está disponível em: < https://www.flickr.com/photos/paramentica/>. Acesso em: 2 mar. 2015.

5

107


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 5 Detalhe de costas de casula. ŽRosângela Ap, 2015.

108


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 6 Detalhe do centro do sebasto. ®Rosângela Ap, 2015.

Ao analisarmos a imagem do sebasto e comparando-a ao postulado por Padre Desiderius Lenz, percebemos a esquematização, a planaridade e o perfilamento da imagem, nos seus anjos nas laterais e no Cordeiro ao centro, o que as identifica como pertencente à estética beuronense. O que não é possível saber neste momento é se a peça veio pronta ou se foi montada aqui no Brasil, haja visto o surgimento de casas de vendas de paramentos a partir da segunda metade do século XIX. Outra hipótese é que algumas peças tenham sido trazidas pelos religiosos durante as suas viagens eclesiásticas para Roma ou após as férias em seus países de origem. A presença de irmãos e frades alemães na VOTSFPCSP pode ser constatada ao lermos as relações das festas ou os diplomas de profissão, abrindo novas vias de investigação.

109


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 7 Pรกgina do catรกlogo da empresa Krieg & Schwarzer, c. 1900-1920.

Conclusรฃo

110


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

É provável que tenha havido a assimilação das novas correntes estéticas como foco na imagem religiosa, notadamente o neogótico e o beuronense pela irmandade franciscana, ao observamos o conjunto ou fragmentos de peças no acervo. Do ponto de vista da formação visual, entendemos que a recepção da não apenas tenha afetado a percepção dos monges beneditinos residentes, conhecedores da arte barroca, como os citadinos frequentadores das missas nas quais estas peças começaram a circular. Notamos a pouca literatura sobre o assunto, a ser ampliada com novas pesquisas e a tradução de livros existentes em outros idiomas. A apuração de informações nos livros e documentos avulsos pertencentes a VOTSFPCSP, recentemente aberto para pesquisa, nos auxiliará tanto no esclarecimento do trânsito quanto na difusão de informações mais precisas, pois este trabalho está em sua fase inicial. O aprofundamento desta pesquisa, condicionada pela recepção de informações externas e a contribuição de outros pesquisadores e instituições, poderá ser potencializado com novas contribuições. Aproveitamos para agradecer ao apoio dado pela VOTSFPCSP, em especial pela sua Ministra Maria do Nascimento Silva e a profª Tabatha Nascimento; aos monges beneditinos Dom Abade Matthias Tolentino Braga, Dom João Baptista, ao restaurador João Rossi, à profª drª Marike Van Roon que gentilmente nos cedeu material bibliográfico, além de fazer a análise e confirmação das peças. À organização do evento que nos acolhe de modo tão primoroso, aos demais comunicadores e palestrantes por compartilharem suas pesquisas, ansiedades e experiências.

REFERÊNCIAS: FRAYLING, Christopher. Research in Art and Design. Royal College of Art Research Papers, Vol 1, Nº 1, 1993/4. London: Royal College of Art, 1994. Disponível em: <http://researchonline.rca.ac.uk/384/3/frayling_research_in_art_and_design_19 93.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2014.

111


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

GOMBRICH, Ernst. H. O sentido da ordem: um estudo sobre a psicologia da arte decorativa. Tradução Daniela Pinheiro Machado Kern. Porto Alegre: Bookman, 2012. LENZ, Desiderius. Il Canone Divino. L'arte e la regola della Scuola di Beuron. Traduzione dal francese di Paolo Martore e dal tedesco di Arnaldo Stern. (Roma: Lit Edizioni Srl: Castelvecchi, 2015), Edição Kindle. PALLA, Maria José. Traje e Pintura: Grão Vasco e o Retábulo da Sé de Viseu. Lisboa: Editorial Estampa, 1999. (Teoria da Arte). NOBLE, Ian; BESTLEY, Russell. Pesquisa visual: introdução às metodologias de pesquisa em design gráfico. Tradução Mariana Bandarra. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ROON, Marike van. Goud, zilver & zijde. Katholiek textiel in Nederland, 1830-1965. Zutphen: Walburg Pers, 2010. ROUET, Albert. Arte e Liturgia. Traduzione Monarche Benedittine di S. Agata sui due Golfi. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. 1994. (Collana di Pastorale Liturgica) Revistas eletrônicas Die Kunst für alle: Malerei, Plastik, Graphik, Architektur— 23.1907-1908. Disponível em: <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kfa1907_1908/0001>. Acesso em: 2 mar. 2015. Sites ERZABTEI BEURON. Disponível em: <http://www.erzabtei-beuron.de/>. Acesso em: 2 mar. 2015.

112


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Composição visual: análise da campanha publicitária que celebra os 100 anos da garrafa de Coca-Cola Natália Azevedo COQUEMALA (UNESP/FAAC/Bauru) 1. Resumo: Este trabalho tem a finalidade de compreender as estruturas visuais e o processo persuasivo imagético e sonoro presentes em uma campanha publicitária audiovisual. O objetivo é contribuir com os profissionais de comunicação, apontando a relevância da percepção visual na construção de imagens. Pretende-se analisar o filme “Balloons”, que celebra os 100 anos da garrafa de Coca-Cola. A peça publicitária canaliza efeitos que produzem uma sensação sinestésica no consumidor. Serão utilizadas como metodologia a semiótica greimasiana e os estudos de análise da imagem de Mascelli. Conclui-se que o trabalho de câmera, as linhas, o enquadramento, as cores, nos anúncios publicitários, desempenham um importante papel na construção de sentido e contribuem para divulgar e promover uma marca, produto ou serviço. A maneira como as bolhas da bebida são apresentadas no anúncio, estabelecem a sensação sinestésica. O visual e o sonoro constroem, portanto, os outros sentidos fisiológicos explorados na propaganda.

Palavras-chaves: Composição, Sinestesia, Propaganda.

1

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista (FAAC/UNESP), Campus de Bauru, sob orientação da Profª Drª. Ana Sílvia Lopes Davi Médola. E-mail: naty_coquemala@hotmail.com.

113


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução Atualmente, tem-se uma enorme variedade de discursos resultantes das necessidades humanas. Inúmeras formas de comunicação visual estão espalhadas a fim de persuadir o consumidor e fazer com que este absorva a mensagem que está sendo transmitida. Dentre os vários gêneros midiáticos, a propaganda tem o intuito de persuadir, por meio de um discurso que emociona, encanta, diverte, inova, entre outros objetivos. Os recursos empregados nas mensagens publicitárias abordam o consumidor de forma a, muitas vezes, aproximá-lo da marca e/ou vender o produto ou serviço desejado.

Fundamentalmente, propaganda pode ser definida como a manipulação planejada da comunicação visando, pela persuasão, promover comportamentos em benefício do anunciante que a utiliza. Geralmente, cabe à propaganda informar e despertar interesse de compra/uso de produtos/serviços, nos consumidores, em benefício do anunciante (SAMPAIO, 2003, p. 26).

Os anúncios televisivos utilizam-se de som e imagem para transmitir os conteúdos propostos a seus públicos de maneira eficiente. Os recursos utilizados em sua construção, como cor, linha, forma, enquadramento, entre outros, formam a composição da mensagem. Sendo assim, o presente trabalho tem a finalidade de analisar e compreender as estruturas visuais e o processo persuasivo imagético e sonoro presentes em uma campanha publicitária audiovisual. O foco é analisar a composição visual, levando em consideração o contexto, o produto e a ideia criativa do anúncio e percorrer o caminho da construção de sentido. Para isso, pretende-se analisar os aspectos visuais do filme publicitário “Balloons”, que celebra os 100 anos da garrafa de vidro icônica da marca Coca-Cola. O vídeo é um dos 14 anúncios para televisão que compõem a campanha global que será veiculada em 140 países. Em 2015, ano do centenário da garrafa, a marca lança um conjunto de ações globais para o design de embalagem mundialmente famoso, que irá durar o ano todo.

114


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O objetivo do trabalho é contribuir com os profissionais de publicidade e propaganda para a compreensão do universo audiovisual e apontar a relevância da percepção e da construção das imagens. Para o cumprimento deste objetivo e melhor compreensão dos resultados, utiliza-se como metodologia os estudos da análise da imagem propostos por Mascelli (2010) para averiguar o processo de composição, o trabalho de câmera, o enquadramento, as linguagens, entre outros elementos. Farina (1982) traz reflexões sobre a cor no anúncio publicitário e Farias (2007) trabalha com o plano contra plongée, também empregado na peça. Tais autores irão auxiliar na compreensão da análise. Também serão utilizados os estudos da semiótica discursiva propostos por Greimas para entender a construção do sentido na peça publicitária. Serão abordadas técnicas de composição visual e como esta está inserida na propaganda, bem como a descrição do corpus em questão. Tais teorias serão utilizadas para analisar os aspectos discursivos na publicidade, extraindo o modo com que os sentidos são empregados no anúncio para comunicar o que é desejado. Nessa perspectiva, busca-se averiguar como a peça publicitária em questão configura estrategicamente seu discurso para gerar sentido.

2. Composição visual e criação publicitária

A composição, vista como a combinação técnica para obter a imagem, tem a função de prender a atenção do público. De acordo com Mascelli (2010, p. 227), “uma boa composição é a disposição de elementos visuais para formar um todo unificado e harmonioso”. Na propaganda, a fim de se chegar a uma boa composição visual, é preciso direcionar o leitor para os pontos e temas significativos do anúncio. Assim, a composição se da por meio das escolhas dos elementos que se concretizarão nos discursos e estratégias propostos pela peça publicitária.

Composição é um termo empregado em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, na música, na linguística, nas artes, na arquitetura, etc. É um procedimento que permite estruturar a

115


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina linguagem e auxiliar na compreensão da mensagem por parte de quem a recebe. No caso da linguagem visual na publicidade, a organização dos elementos gráficos – fotografias, ilustrações, cores, tipografias, etc. – determina sua significação. Sendo assim, a composição visual de um anúncio precisa estar estruturada de acordo com o que se deseja informar. O modo como os elementos visuais são organizados define seu grau de expressividade no leiaute podendo torná-lo confuso ou de fácil entendimento (GARCIA, 2012, p. 89).

A composição visual na publicidade é um fator significativo em se tratando de persuasão. É no momento da junção dos elementos que os fatores vão se unir para resultar em uma mensagem atraente para o consumidor e criar relações afetivas com ele, despertando, muitas vezes, necessidades de consumo. A composição, então, determina o modo como o leitor receberá a mensagem e o seu olhar para esta, bem como a apreensão do seu significado. O anúncio impresso, geralmente, apresenta como elementos básicos da sua composição, um título, imagem, texto, assinatura do anunciante e a marca. Tais elementos também fazem parte da composição de um comercial audiovisual,

bem

como

cores,

formas,

trilhas

sonoras,

planos,

enquadramentos, entre outros. A escolha dos elementos que compõem um anúncio de caráter sinestésico, por exemplo, não é feita de forma aleatória. As combinações são formuladas de acordo com a persuasão que se deseja gerar no público. Assim sendo, cabe analisar, de forma detalhada, os elementos que compõem visual e sonoramente um dos anúncios que celebra os 100 anos da garrafa de vidro da Coca-Cola.

3. Coca-Cola: “abra a felicidade”

116


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 1: Logo da marca Coca-Cola.

A Coca-Cola foi criada em 1886, em Atlanta, nos Estados Unidos, por um farmacêutico chamado John Pemberton. Desde então, a bebida tornou-se conhecida mundialmente e a marca se fortaleceu. No Brasil, a Coca-Cola começou sua atuação de destaque em 1942 e hoje o país é uma das quatro maiores operações da The Coca-Cola Company, de acordo com o site da empresa 2. As propagandas da Coca-Cola visam tornar a marca cada vez mais presente no dia a dia dos consumidor. Para Campos (2004), desde suas origens, a marca se posiciona com um discurso que envolve o consumidor por meio da exploração dos valores predominantes na sociedade e do estabelecimento de ligações intensas da marca com vários aspectos da vida cotidiana. De acordo com informações disponíveis nos meios digitais da marca, a missão da empresa é refrescar o mundo em corpo, mente e espírito, inspirar momentos de otimismo por meio das marcas e ações, bem como criar valor e fazer a diferença onde estiverem e em tudo o que fizerem. A empresa conta com 125 produtos para diferentes estilos e ocasiões, permitindo ao consumidor escolher a bebida que mais se adapta ao seu dia a dia. 2

Disponível em: https://www.cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/a-empresa-no-brasil/. Acessado em abril/2015.

117


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

3.1. A garrafa “Contour”

O presente trabalho pretende analisar os aspectos visuais do filme “Balloons”, que faz parte de uma campanha publicitária que celebra 100 anos da garrafa de vidro da marca Coca-Cola. O vídeo é dos 14 filmes que compõem a campanha a ser veiculada em 140 países. Segundo o Advertising Age, revista que fornece notícias, análises e dados sobre marketing e mídia, a campanha é o segundo maior investimento publicitário da história da Coca-Cola. No ano de 2014, a campanha da Copa do Mundo teve uma abrangência maior, sendo veiculada em 175 países. A garrafa em questão nasceu em 16 de novembro de 1915 e foi criada pela empresa Root Glass Company de Terre Haute, Indiana, pelo vidraceiro Earl R. Dean. Assim como a secreta receita da bebida Coca-Cola, o modelo da garrafa é original e foi criado com um formato diferencial para garantir aos consumidores que estes compravam realmente uma Coca-Cola, de acordo com a história contada pela marca. Para a sua criação, foi dado aos fabricantes de vidro dos Estados Unidos um resumo de que a garrafa deveria ser concebida para ser reconhecida e identificada pelo toque dos consumidores, ainda que no escuro ou até mesmo quebrada no chão. A famosa garrafa com contorno, a "contour", começou a ser vista nos supermercados em 1916 e permanece com o formato de assinatura da Coca-Cola até hoje com sua aparência atraente e seu design original. De acordo com Marcos de Quinto, diretor executivo de marketing da Coca-Cola, "desde sua criação em 1915, a garrafa de Coca-Cola já atingiu o status de ícone, como símbolo de frescor e alto astral, e continua sendo um importante ativo de nossa empresa até hoje". Ainda segundo o diretor, as comemorações são o convite da marca aos consumidores de todo o mundo, para que compartilhem o valor de uma Coca-Cola bem gelada. Em 2015, ano do centenário da garrafa, a marca lança um conjunto de ações globais para o design de embalagem mundialmente famoso, que irá durar o ano todo. A campanha, assinada pelas agências Wieden+Kennedy de Portland e Ogilvy & Mather de Paris, conta com: exposição de arte no High

118


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Museum of Art em Atlanta, Geórgia (EUA) intitulada The Coca-Cola Bottle: An American Icon at 100; tour de arte itinerante: The Coca-Cola Bottle: Inspiring Pop Culture for 100 Years; 14 comerciais para televisão e digitais explorando o legado da garrafa; peças impressas e mídia exterior intituladas "Kissed By" com celebridades icônicas como Marilyn Monroe, Elvis Presley e Ray Charles; música composta para a comemoração da garrafa de Coca-Cola pelo cantor e compositor canadense Francesco Yates, “Nobody Like You”; livro chamado “Kiss The Past Hello”, publicado pela Assouline com imagens clássicas e contemporâneas da garrafa; e jornada interativa por meio do aplicativo “Story of the Coca-Cola Bottle”.

3.2. 99 Red Balloons O filme publicitário “Balloons” traz em sua composição a música 99 Red Balloons como trilha sonora:

99 Red Balloons You and I in a little toy shop / buy a bag of balloons with the money we've got / Set them free at the break of dawn / 'Til one by one, they were gone / Back at base, bugs in the software / Flash the message, "Something's out there" / Floating in the summer sky / 99 red balloons go by. 99 red balloons floating in the summer sky / Panic bells, it's red alert / There's something here from somewhere else / The war machine it springs to life / Opens up one eager eye / Focusing it on the sky / As 99 red balloons go by. 99 Decision Street, 99 ministers meet / To worry, worry, super-scurry / Call out the troops now in a hurry / This is what we've waited for / This is it boys, this is war / The president is on the line / As 99 red balloons go by. 99 Kriegsminister / Streichholz und Benzinkanister / Hielten sich fuer schlaue Leute / Witterten schon fette Beute / Riefen: Krieg und wollten Macht / Mann, wer haette das gedacht / Dass es einmal soweit kommt / Wegen 99 Luftballons. (99 war Ministers / Matches and gasoline cans / Thought they were smart people / Already smelled fat prey / Called: war and wanted power / man who would have thought / That it could come so far / because of 99 balloons ) translation. 99 dreams I've had / In every one a red balloon / It's all over and I'm standin' pretty / In the dust that was a city / If I could find a souvenier /

119


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina Just to prove the world was here... / And here it is, a red balloon / I think of you and let it go. 3

A trilha em questão é uma canção de protesto lançada em duas línguas, originalmente em alemão e com uma versão em inglês, composta pela banda alemã Nena, em 1983. A banda contou com outros sucessos em seu mercado musical alemão, mas foi a canção 99 Luftballons, como é conhecida na Alemanha, que despertou atenção mundial para a banda. Mesmo 30 anos após seu lançamento, a canção permanece significativamente na cultura pop. Segundo Bullerjhan (2006), a música, quando utilizada no discurso publicitário para influenciar o estado de espírito do consumidor e gerar impressões afetivas sobre o produto, ganha novos significados, uma vez que juntamente com os outros componentes do anúncio, ela desperta uma suposta necessidade de se adquirir o produto. Na campanha em questão, de modo geral, tem-se a mistura de vários ritmos e estilos de música. Cada um dos filmes publicitários conta com canções que compõem a peça e que, assim, representam momentos históricos marcados pela presença da garrafa. São temas e eventos relevantes que a “contour” esteve presente ou que o produto acompanha seu consumidor, como por exemplo, sendo representada como uma montanha russa no filme “Roller Coaster”, ou pelo lançamento de um foguete em “Rocket”. Sendo assim, cada peça toma uma narrativa que o produto, no caso a garrafa, celebrou.

3

99 Balões Vermelhos Você e eu em uma pequena loja de brinquedo / Compramos um saco de balões com o dinheiro que tínhamos / Libertá-los no romper da aurora / Até que um por um, eles foram embora / De volta à base, bugs no software / Brilha a mensagem, "Há algo lá fora" / Flutuando no céu de verão / 99 balões vermelhos vão embora. 99 balões vermelhos flutuando no céu de verão / Sinos de pânico, é alerta vermelho / Há algo aqui de algum outro lugar / A máquina de guerra que vem à vida / Abre um olho impaciente / Focando-a no céu / Enquanto 99 balões vermelhos passam. 99 Ruas de Decisão, 99 ministros se reunirem / Para se preocuparem, preocuparem, superfuga / Chamam as tropas agora com pressa / Isto é o que nós temos esperado / É isso garotos, isto é guerra / O presidente está na linha / Enquanto 99 balões vermelhos vão embora. 99 Kriegsminister / Streichholz und Benzinkanister / Hielten sich fuer schlaue Leute / Witterten schon fette Beute / Riefen: Krieg und wollten Macht / Mann, wer haette das gedacht / Dass es einmal soweit kommt / Wegen 99 Luftballons. 99 ministros de guerra / Partidas e latas de gasolina / Pensei que eles eram pessoas inteligentes / Já cheirava à presas gordas / Buscaram: guerra e vontade de poder / homem que queria ter pensado / Que poderia chegar tão longe / Por causa de 99 balões. 99 sonhos que eu tive / Em cada um, um balão vermelho / Está tudo acabado e eu estou bom em pé / Na poeira que foi uma cidade / Se eu pudesse encontrar uma lembrança / Só para provar o mundo estava aqui... / E aqui está, um balão vermelho / Eu penso em você e deixo ir.

120


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Em todas as peças, a música entra como o sentido do reconhecimento, onde o seu semantismo é chave para a compreensão da mensagem que está sendo transmitida. É por meio da trilha que se reconhece o tema a ser tratado no anúncio. Tem-se uma hierarquização dentro do filme, onde a música traça o sentido e dirige o entendimento do público para a sua temática. Assim sendo, se a música não for reconhecida, tem-se dificuldade de operar o semantismo da própria metáfora que está sendo criada, da garrafa como balão, como lembrança, como celebração. A canção traz uma grade semântica de leitura para a garrafa para a celebração da Coca-Cola. No filme “Balloons”, isto é visto claramente na primeira frase da música utilizada: “you and I in a little toy shop / buy a bag of balloons with the money we've got”, que remete à subida dos balões aos céus representada visualmente pelas bolhas da bebida que também sobem verticalmente. No anúncio em questão, a música é entendida como um texto que está sendo empregado dentro de outro texto, que é a peça publicitária. Portanto, o anúncio é um produto intertextual. Para Covaleski (2002, p. 39 apud FIORIN, 2009), “entende-se por intertexto o conjunto de discursos a que um discurso remete e no interior do qual ele ganha seu significado pleno”. Em “Balloons”, a música dialoga com os outros elementos presentes e, com o cruzamento dos textos, tem-se um discurso dentro da narrativa.

4. O processo persuasivo audiovisual em “Balloons”

Na peça em questão, elementos formais como o enquadramento, movimento de câmera, cor, entre outros, se destacam e configuram sentido à mensagem. A sensação sinestésica também é um componente significativo no anúncio.

4.1. O enquadramento

De acordo com Mascelli (2010, p. 256), “enquadramento é o posicionamento do objeto filmado”. A garrafa de Coca-Cola está posicionada no centro e toma todo o espaço da tela. Pode-se dizer que o anúncio destaca os atributos do produto por meio da garrafa, que é o fator central da peça.

121


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Para Farias (2007, p. 68), “o enquadramento de um personagem de baixo para cima (contra plongée), confere ao mesmo uma ideia de superioridade, de altivez, de afirmação”. A movimentação da câmera no anúncio em questão acompanha toda a garrafa de baixo para cima, trazendo as tomadas em plano contra plongée, expressando a sensação de grandeza do produto.

“Movimentos verticais ascendentes sugerem aspiração, exaltação, crescimento, liberdade de peso e matéria. Uma vez que o movimento para cima é edificante, pode ser usado para temas religiosos. Sensações de leveza, voo livre, felicidade e elevação podem ser comunicadas por movimentos desse tipo” (Mascelli, 2010, p. 237).

Esta escolha de enquadramento se faz coerente por ser uma celebração do centenário da garrafa que, desta forma, é enaltecida na propaganda.

Figura 2: O enquadramento da garrafa no anúncio publicitário.

4.2. A cor

O uso das cores é um elemento significativo na construção de sentido do discurso publicitário. A cor pode trazer diversas informações dentro da mensagem que está sendo transmitida.

122


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

De acordo com Farina (1982), o vermelho, na associação afetiva, remete a dinamismo, força, energia, coragem, vigor, calor, alegria, entre outros elementos. No site da Coca-Cola 4, ao se tratar de seus princípios e valores, a empresa reforça que sua missão é refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo, criar valores e fazer a diferença. Isso confirma que o vermelho empregado nos anúncios da marca tem a intenção de aproximar e construir uma relação de afetividade com o público, dando a sensação de prazer e felicidade ao consumir o produto. No anúncio em questão, tem-se uma explosão de cor que é central. Vêse também as qualidades do cromatismo da garrafa iluminada.

Figura 3: A cor vermelha presente no anúncio.

4.3. A sinestesia

Tais elementos da composição do anúncio estabelecem uma sensação sinestésica no consumidor. “Sinestesia é o mecanismo estilístico que consiste

4

Disponível em: https://www.cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/. Acessado em: abril/2015.

123


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

em reunir, numa só unidade, elementos designativos de sensações relativas a diferentes órgãos dos sentidos” (PLATÃO E FIORIN, 1990, p. 132). As bolhas da bebida, que são dispostas juntamente com o movimento da câmera, aguçam no consumidor outros sentidos, além da visão e da audição, que já são propostos por um anúncio audiovisual.

Figura 4: Bolhas da bebida que produzem a sensação sinestésica do anúncio.

O anúncio traz as sensações que a garrafa e a bebida provocam no consumidor. É possível nesta peça, por exemplo, sentir o gosto do refrigerante em questão, bem como sua temperatura, através do aparelho televisivo por meio da imagem e do som. O nível discursivo, segundo Barros (2011, p. 53), “é o patamar mais superficial do percurso, o mais próximo da manifestação textual”. Neste nível são construídos os percursos figurativos e temáticos. Ainda de acordo com Barros (2011, p. 87), “figura é um elemento da semântica discursiva que se relaciona com um elemento do mundo natural, o que cria, no discurso, o efeito de sentido ou a ilusão de realidade”. Já a definição de tema se dá como “um elemento da semântica narrativa que não remete a elementos do mundo natural, e sim às categorias “linguísticas” ou “semióticas” que o organizam” (BARROS, 2011, p. 90). O nome do comercial é “Ballons”, balões em inglês, e, juntamente com este fator, tem-se outras figuras agregadas ao tema da peça e slogan da

124


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

marca, que é felicidade. A música falando do mesmo conteúdo, o movimento da cena, as bolhas subindo, todos esses elementos remetem à ideia de balão.

Figura 5: Representação de balões subindo ao céu.

Com isso, tem-se a afirmação da sensação de liberdade e felicidade, tão colocadas pela Coca-Cola em seus anúncios.

Figura 6: Assinatura do anúncio com o slogan da marca “Abra a felicidade”.

O comercial também trabalha com o conhecimento prévio do consumidor sobre o produto, sabe-se que é uma garrafa de Coca-Cola. É provável que, para um indivíduo que não conheça a embalagem ou o produto, nunca tenha

125


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

ouvido falar ou experimentado tal bebida, o anúncio não diga nada, não comunique. Porém, faz sentido tal associação por ser a Coca-Cola um produto mundialmente conhecido e não mais se faz necessário ser divulgado seus atributos. Também por ser uma campanha de celebração, a marca, que geralmente destaca o estilo de vida, os sentimentos e comportamentos do seu consumidor, agora enaltece as qualidades do produto. A garrafa assume outros formantes e vai dando sentido ao seu próprio semantismo.

4.4. O verbal

No fim do comercial, o verbal ganha espaço e une-se ao visual para a transmissão eficiente da mensagem do anúncio. Os escritos no fim do filme referem-se à descrição dos ingredientes nos rótulos de produtos alimentícios, como “contém glúten”, por exemplo, com a frase “contém memórias”. Em seguida, na frase “e outros ingredientes secretos” tem-se a questão da fórmula secreta da Coca-Cola e também brinca com o ingrediente felicidade que está contido nos produtos da marca, é secreto e não possui uma receita.

Figura 6: O verbal que aparece no final do comercial.

Neste caso, novamente faz-se associação ao passado referindo-se a memórias. Os balões estão associados a lembranças, que é a relação afetiva do consumidor com a marca.

126


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

5. Considerações finais

Conclui-se que o trabalho da câmera, as linhas, os movimentos, o enquadramento, as cores, nos anúncios publicitários, desempenham um importante papel na construção de sentido e contribuem para a finalidade primordial desses textos – a de divulgar e promover uma marca, um produto ou um serviço. Os recursos explorados da garrafa é o de sentir a bebida, suas qualidades estésicas, seu borbulhar. O visual é dado a partir da iluminação, que vai filmar o como é a bebida que a garrafa guarda, sua qualidade, como esse líquido se comporta. Tem-se a questão fílmica, mostrando uma bebida que é consumida em determinadas condições, muito gelada, bem como a gaseificação que também atua como um personagem do anúncio e faz o seu espetáculo por meio da iluminação que lhe é posta. Na peça, é operado um visual regido por um sonoro. Nesta campanha tem-se claramente o sonoro, musical, comandando as relações de sentido. Mesmo que haja um envolvimento sonoro, reconhece-se a música. Ao reconhecer a trilha, o universo semântico da música faz com que seja preenchido o sentido do anúncio. A peça canalizou elementos que produzem uma sensação sinestésica no consumidor. A maneira como as bolhas da bebida são apresentadas no anúncio estabelecem a sensação sinestésica. É possível, sentir o sabor da bebida e sua temperatura por meio da televisão. O que, a rigor, é um diferencial do anúncio, pois as substâncias da expressão presentes na televisão são som e imagem, que fornecem o visual e o auditivo e no anúncio explora-se o tátil, por meio da temperatura e o paladar, por meio do sabor da bebida. O visual e o sonoro constroem, portanto, os outros sentidos fisiológicos explorados na propaganda. Com isso, o público é tocado de forma a sentir o produto, ao invés de apenas vê-lo ou ouvi-lo, o que pode causar a emoção que o anúncio se propõe a transmitir. A qualidade com que a peça é filmada chama a atenção para a celebração do produto. Porém, em termos de recursos, a composição da peça

127


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

é simples. Os recursos utilizados para a transmissão da mensagem neste anúncio, além de uma forma de persuasão, abordam uma linguagem que pode aproximar o consumidor da marca por trabalhar com emoções e sentimentos e não só com os atributos do produto. Por fim, a união das peças traz a versatilidade da campanha. Por ser uma celebração e pela garrafa da Coca-Cola ter uma importante participação na consolidação da marca, a peça mostra o celebrar de várias maneiras e por muito tempo, uma longa duração.

6. REFERÊNCIAS: BARROS, D. L. P. de. Teoria do discurso: fundamentos semióticos. São Paulo: Atual, 2011. _____________________. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática, 1990. BULLERJAHN, C. “The effectiveness of music in television commercials – a comparison of theoretical approaches”. In: BROWN, S. & VOLGSTEN, U. (Eds.). Music and Manipulation: on the Social Uses and Social Control of Music. New York: Berghahn Books, p. 207-235, 2006. CAMPOS, A. L. F. “Águas de Março”, “Natal, Verão!”: intertextualidade e interdiscursividade na publicidade da Coca-Cola. Estudos Linguísticos, Campinas, v.33, 2004. CARRASCOZA, J. A. A evolução do texto publicitário: a associação de palavras como elemento de sedução na publicidade. São Paulo: Futura, 1999. ___________________. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: Futura, 2004. COVALESKI, R. Cinema, publicidade, interfaces. 1. ed. Curitiba, PR: Maxi Editora, 2009. FARINA, M. Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo: Edgard Blucher, 1982. FARIAS, C. K. de. Espaço Geográfico E Cinema. Clube de Autores, 2007. FIORINI, J. L. Elementos de análise do discurso. 13.ed. São Paulo: Contexto, 2005. ____________. Introdução à linguística (Org.). 5.ed. São Paulo: Contexto, 2006. FIORIN, J. L. & PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo, Ática, 1990. GARCIA, A. Composição Visual na Publicidade: a fronteira entre os sistemas impresso e on-line. São Caetano do Sul: Universidade Municipal de São Caetano do Sul. / 108 f. GREIMAS, A. J.; COURTES, J. Dicionário de Semiótica. São Paulo: Cultrix, 1979. MASCELLI, J. V. Os cinco Cs da cinematografia. São Paulo: Summus, 2010. PEREZ, C. Semiótica e gestão de marcas. In: PEREZ, Clotilde e BARBOSA, Ivan Santo (Orgs.) Hiperpublicidade: fundamentos e interfaces v.1. São Paulo: Thomson Learning, 2007. p. 319-339.

128


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

SAMPAIO, R. Propaganda de A a Z: como usar propaganda para construir marcas e empresas de sucesso. 2.ed. Rio de janeiro: campus, 2002. _____________ Propaganda de A à Z. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 2003. SEMPRINI, A. A marca pós-moderna. São Paulo: Estação das Letras Editora, 2006. Site Coca-Cola Brasil. Disponível em: https://www.cocacolabrasil.com.br/cocacola-brasil/. Acesso em: 26/3/2015.

129


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Horizonte: corpos em paisagens íntimas Odinaldo COSTA (Uerj) 1 “I see the landscape change before my eyes... I don´t know where to look or what to look for” (Disconnected, KEANE)

Resumo: A proposta do artigo é refletir acerca da relação entre fotografia e corpo presente na série fotográfica intitulada Horizonte. Essas imagens propõem articular a relação citada com os conceitos de paisagem e viagem. A paisagem se apresenta como uma proposta de educar o olhar para compreender o que já não é percebido de tanto que já foi visto. A viagem serve como metodologia para proporcionar encontros com outrem. O resultado da pesquisa é a construção de paisagens íntimas, em que o corpo permeia a elaboração de possíveis horizontes. Sendo assim, o conceito de paisagem nos ajudará a olhar para situações do cotidiano em que a intimidade necessita ser negociada com o outro. Para refletir sobre esse embate alguns diálogos com outros artistas foram necessários. Palavras-chaves: fotografia, corpo, paisagem.

Doutorando em Artes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Orientador Dr. Luiz Cláudio da Costa (Uerj).

1

130


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1 Seguindo até o horizonte Este artigo tem como pressuposto apresentar algumas articulações entre fotografia, corpo, paisagem e viagem. Percebemos que essas ligações estão em sintonia com reflexões atuais sobre o conceito de paisagem utilizado nas artes. Definição que é desenvolvida por pesquisadores e artistas preocupados com deslocamentos conceituais, metodológicos e artísticos que possibilitam outras formas de perceber o cotidiano. Para desenvolver essas articulações dividimos o seguinte texto em algumas

propostas

para

reflexão.

Pensamos

essas

propostas

como

oferecimentos de possíveis pontos para considerações. Todos os argumentos que se seguem estão relacionados com a produção da série de fotografias, ainda em processo, chamada Horizonte. Dessa maneira, pensaremos um conceito de paisagem que direcione o olhar para perto, para os pormenores do cotidiano, situações que trazem potência nas suas insignificâncias. Seguiremos questionando acerca da intimidade, para daí almejarmos algum horizonte. A viagem é o próximo passo que nos proporciona encontros com o outro, com o que nos afeta. A última proposta observa que no deslocamento fomos atravessados constantemente. Sem pretensão de responde-las, algumas questões se fazem pertinentes para a construção desta reflexão. Tais como: de que forma pensar um horizonte criado a partir da relação entre o corpo que fotografa e o corpo que é fotografado? Como criar uma paisagem fotografando corpos? De que maneiras perceber paisagens íntimas na relação entre fotografia e corpo? O que é intimidade na atualidade e quais as suas fronteiras? Nessas possíveis paisagens, de que modo vislumbrar um horizonte? Como a estratégia da viagem pode favorecer a aproximação de corpos/paisagens/horizontes que promovam deslocamentos e negociações? Traçar o limite da intimidade na atualidade não será projetar um horizonte? Nosso escopo é pensar a relação entre fotografia e corpo dentro de articulações que são pertinentes a produção/reflexão artística contemporânea. De maneira que iniciamos uma pesquisa em artes e aprofundamos questões

131


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

relevantes ao entendimento do cotidiano. As questões acima apontam possíveis caminhos a serem seguidos, mas não de forma determinista.

2 Por um vislumbre de paisagens íntimas Ele chegou em um domingo pela manhã. Tinha um edredom de corações bem pequenos. Ele me pegou pelo braço e disse que ia me fazer a pessoa mais feliz do mundo. Me deu um CD gravado com as músicas que eu mais gostava. Ele disse que queria passar mais tempo comigo. Ou então morrer afogado. Ele ficou deitado comigo na cama depois de fazer amor. Tocou Lana Del Rey bem baixinho no rádio. Don’t make me sad, don’t make me cry/ Sometimes love is not enough and the road gets tough/ I don’t know why. Ele falou para acordá-lo na hora do jantar. Aquele calor escaldante lambendo o seu corpo nu. Olhei pela janela e vi o sol indo embora. Ele não acordou naquele fim de tarde, mas ficou gravado como horizonte.

Figura 1 - Horizonte I. Odinaldo Costa. 2013.

A série de imagens intitulada Horizonte (2013-2015) ainda está em processo, sua construção depende de deslocamentos em busca de afetos. Nela pretendo dialogar com os conceitos de paisagem e horizonte, sempre buscando investigar a relação entre fotografia e corpo. A obra acima (figura 1) é composta por 16 fotos feitas com uma câmera instantânea modelo Instax Mini da Fuji. O conjunto de imagens tem 95 cm x 8,5 cm e possui as margens brancas características das fotografias instantâneas. Não é difícil pensar na cena do homem nu na cama como uma paisagem. Uma paisagem íntima, caseira, que não precisa da imensidão do mar, nem da floresta densa, mas que se faz complexa dentro da simplicidade de um quarto qualquer. Que poderia ser o seu, ou o quarto de um amigo. Mas que se trata do meu quarto, da minha intimidade exposta para que todos

132


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

possam ver e se identificar, como também, se sentir fazendo parte dela. Se quiser, claro. Mas como pensar essa paisagem? Karina Dias explica que “o que se produz entre o olhar e o espaço cotidiano, urbano ou não, para que o pensemos como paisagem? Parto da ideia de que a paisagem se revela em meio às situações rotineiras e banais, em um movimento acelerado de pontos de vista distintos; ela é passagem, um deslocamento do olhar” (DIAS, 2010, p.113).

Na minha relação com o modelo durante o ato fotográfico percebo o corpo como algo que seduz e convida a contemplação. Percebo esse corpo como paisagem. Ou construo essa paisagem íntima com minha imaginação. Preciso de um tempo maior ali parado na frente do homem deitado nas imagens da série Horizonte para que ele seja construído enquanto paisagem. E é exatamente nesse entremeio do olhar e ver que percebo a cena: a paisagem. “Pensar a paisagem implica um posicionamento diante do mundo” (LOPES, 2007, p.134), afirma Denilson Lopes. Assumir uma posição de habitar o mundo que eduque o olhar a perceber o cotidiano de maneira outra, no caso específico aqui abordado, compreender o banal com delicadeza. Afinal, a série Horizonte trata da representação de momentos corriqueiros na vida de qualquer um. É isso que vemos, homens relaxados em uma cama. Lopes diz ainda que “a paisagem é mais do que um estilo de pensar e escrever, é uma forma de viver à deriva, entre o banal e o sublime, a materialidade do cotidiano e a leveza do devaneio” (idem, p.136). Talvez o horizonte seja percebido exatamente aí, quando o banal toca a sutileza do olhar. Para contemplar essas paisagens íntimas temos que chegar bem perto e nos permitir ver o que já não conseguimos mais notar. O conceito de paisagem parte de uma forma de enquadramento designado pelo olhar. Uma predileção que envolve paralelamente o individual, o íntimo e pessoal e o coletivo, social e cultural (DIAS, 2010). “O que nos interessa particularmente na compreensão da experiência da paisagem não é associá-la a uma natureza utópica, distante e exótica, mas vivenciá-la na cidade, no nosso cotidiano, imbricada às situações mais banais” (idem, p.126). Todavia, pensar em termos de paisagem dentro dessa produção inclui perceber o corpo como paisagem. Não pensar nesse olhar que de longe percebe o ao redor, o cotidiano, o banal, mas aproximar o olho e ver de perto.

133


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

E nesse estar perto demais a intimidade será solicitada, entendendo que nessas relações do corpo com o espaço e com outrem se faça presente esse olhar em paisagem ao qual buscamos.

2 Para negociar intimidades Ele sempre aparecia com bom humor. Gostava de saber o que eu estava lendo no momento. Tinha que administrar dois celulares e dois óculos de grau – um para longe e outro para perto. Ele me disse que intimidade era me dizer seu nome completo. Eu gostava de escutar quando ele me dizia: vamos, te acompanho! Em um possível último encontro ele afirmou: sentirei falta de nossas conversas, Rapaz.

Figura 2 - Horizonte II. Odinaldo Costa. 2013.

Intimidade - palavra que direciona o trajeto percorrido na minha produção poética. Mas, que intimidade é essa representada nas fotografias da série Horizonte? De que forma essa intimidade se faz presente na relação entre modelo e fotógrafo? Como tratar sobre a intimidade na atualidade? Segundo o dicionário Aurélio, intimidade é: qualidade do que é íntimo. Continuando no dicionário, entendemos íntimo como algo que está muito dentro; que existe no ânimo ou no coração. Em tempos de Big Brothers, web cam nos computadores pessoais, blogs, facebook, circuitos internos de câmeras espalhados pelas ruas da cidade, como pensar o que é íntimo? Na atualidade a intimidade é um convite, não existe mais fronteiras tão rígidas entre público e privado. O espetáculo da vida alheia é assistido, oferecido de várias maneiras e com um grau de sedução tão grande que é praticamente impossível não se deter no que o outro está fazendo. Todos compartilham pela sensação de intimidade alheia. De forma que é pertinente refletir sobre a intimidade na atualidade, como também perceber de que forma essa intimidade está presente na produção artística contemporânea.

134


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Sendo assim, Elisabeth Lebovici (2004) lembra que uma possível noção de privacidade seria não fantasiar um real mais verdadeiro, porque quanto mais perto de si transcende toda a distância. Para a autora, a experiência íntima representada através de imagens é cada vez mais comum na produção artística atual. Lebovici aponta que esse posicionamento tem início com as propostas de políticas de saúde devido a epidemia de Aids. Desde então, têmse repensado as discussões sobre intimidade. Na produção da série Horizonte as fotografias só são feitas com o devido consentimento do modelo. Mas para chegar a execução das fotos a minha intimidade com o outro é negociada em termos de como ele se sentira vendo essas imagens. Há uma preocupação por parte do outro de como essas fotografias serão veiculadas. E também de que maneira aparecer nelas. A proposta é que o modelo esteja à vontade, tanto diante do ato fotográfico quanto com o resultado. Penso na intimidade como uma construção que depende de uma relação de tempo e conhecimento mútuo. A partir dessa convivência que pode ser duradoura ou de curta duração deve ser construída a confiança. Diante do confiar no outro é que a série fotográfica se estrutura enquanto potencial para ser realizada. Mas temos sempre de lembrar que essas intimidades estão em constante negociação.

3 Por quê construir horizontes? Para mim não passava de mais um encontro fulgás em uma manhã de sábado. Ele não parava de falar. Fomos para o lugar de sempre. Ele falando de música, cantores de sua juventude. Fizemos sexo como sempre. Intenso. Forte. Quase violento. Ele falando de arte. Vi na frente de meus olhos ele virar paisagem. Ele percebeu que era paisagem. Saímos saciados. Ele falando de seus seriados favoritos. True Blood, Game of Thrones. Sentamos para tomar café. Pão com ovo, suco e café. Pão de queijo. Ele falou de todos os personagens de George R. R. Martin. Ele afirmou feliz que tinha gostado muito. Por quê? Porque nunca fomos tão íntimos, ele respondeu. Por quê? Insisti. Porque tomamos café juntos. E assim percebi que realmente havíamos atravessado algum horizonte. Somos íntimos agora! No fim do encontro a

135


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

confirmação. A propósito, meu nome não é Marcello. Mas para mim você sempre será Marcos. Ele profetizou antes de partir.

Figura 3 - Horizonte III. Odinaldo Costa. 2013.

A montagem da série Horizonte tenciona um lugar em que o espectador tenha um distanciamento. No caso, ele só veria, a priori, uma linha na parede. Com a aproximação, poderia notar duas cenas (ou mais, como na figura 3) justapostas de um homem deitado em uma cama. Gosto do resultado precário das fotografias instantâneas, penso que elas me aproximam do espectador. Composições simples, iluminação pobre – resultado de flash automático, foco simples,

todas

essas

características

proporcionam

uma

consciente

despreocupação com as fotografias. O que me interessa é a essência do que está sendo mostrado, e não a técnica pela qual é representado. Busco nesse momento um diálogo com Anne Cauquelin quando ela diz que “todo horizonte é uma incitação à viagem para um além, desconhecido ou outro ‘mundo’” (CAUQUELIN, 2011, p.103). Penso na imagem do homem deitado na cama como o despertar para um imaginário íntimo. O que aconteceu antes? E durante? Em que contexto foi realizado essas fotografias? Vejo o homem corpulento deitado na imensidão do branco que o circunda por todos os lados. Tenho o desejo de construir essa linha do horizonte na minha casa, no meu quarto, na minha intimidade. Penso no corpo do homem da foto como possíveis elevações de um relevo não distante, mas próximo, bem próximo, ao alcance das mãos. “O horizonte é um objeto paradoxal, reversível: revela aquilo que esconde e pertence a dois regimes do ver, o visível e o invisível, que ele liga entre si” (idem, p.104), afirma Cauquelin. Entendo que depois do corpo não existe um abismo ao qual posso despencar, mas quando olho para a linha que construo a partir daquele corpo familiar, lembro-me de sensações, memórias, sentimentos que me transportam para além do que é visível. Percebo e convido o espectador a comungar comigo de minhas impressões que permeiam essa construção de horizonte. O

136


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

que está depois? Ou, o que veio antes desse corpo deitado e tão entregue na cama? As imagens da série Horizonte pode funcionar como um convite a participação da minha intimidade. Isso colocado em termos condicionais, já que os espectadores precisam se sentir seduzidos de tal forma que se identifiquem com as cenas. Assim, quem estiver olhando pode imaginar uma narrativa diante do que seus olhos contemplam. Uma história que vai depender dos sentidos e referências de cada um.

4 A viagem como metodologia para afetos Será que dessa vez vai dar certo? Era um dia calmo quando fui ao seu encontro no Centro da cidade. Perguntou-me se ele era muito diferente da foto, respondi que não. Olhei ao redor e o cenário era familiar. Seguimos conversando. Ele falou de sua rotina para ir trabalhar diariamente. Fiquei surpreso com seus olhos. Ele destacou a presença dos meus lábios. Parecem gostosos, ele disse. Trocamos um olhar e entramos na Gomes Freire.

Figura 4 - Horizonte IV. Odinaldo Costa. 2013.

A viagem surge como uma forma de promover o olhar em paisagem e vislumbrar a possível construção de horizontes aos quais o corpo seja percebido bem de perto. Propor o desconhecido, o espaço estranho, estrangeiro, e a partir daí perceber o banal. Mas de que forma viajar? Não nos interessa na produção da série Horizonte a peculiaridade do turista, o que pensamos como metodologia é ser um viajante. De forma que, a deriva e a errância são caminhos fecundos. A errância, desse ponto de vista, seria a expressão de uma outra relação com outro e com o mundo, menos ofensiva, mais carinhosa, um tanto lúdica, e seguramente trágica, repousando sobre a intuição da impermanência das coisas, dos seres e de seus relacionamentos. Sentimento trágico da vida que, desde então, se aplicará a gozar, no presente, o que é dado ver, e o que é dado viver no cotidiano, e que achará seu sentido numa sucessão de instantes, preciosos por sua própria fugacidade (MAFFESOLI, 2001, p.28-29).

137


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Segundo Karina Dias: O flâneur é aquele que passeia pelos lugares com desenvoltura e atenção, sempre disponível às diferentes percepções, desejoso de novas perspectivas. A experiência da paisagem adviria então de uma atitude desinteressada, em que o imprevisto e o deslocamento seriam um fim em si mesmos. Essa disponibilidade e vocação de se deixar levar pelo próprio destino favorecem a descoberta constante de pontos de vista inesperados (DIAS, 2010, p.130).

A autora também ajuda a perceber que para o viajante habitar é também se habituar. Ou seja, diante do estranhamento criar estratégias para decodificar o espaço, os contextos sociais e culturais e as relações com outrem. Procurar entender e refletir sobre o que nos surpreende, nos atravessa ou o porquê que somos seduzidos por determinados percursos e escolhas. E, por vezes, é a partir do corpo entendido como um processo, que nunca está pronto, que corpo-sujeito se metamorfoseia nos espaços que ocupa (GREINER, AMORIM, 2003). Todos os encontros que tiveram como resultado imagens da série Horizonte só foram possíveis através de viagens. Seja do artista, seja do modelo em questão. O deslocamento dentro do território brasileiro é mediado pela internet, que através de sites de relacionamento e aplicativos para smartphones possibilitam o contato. Depois desse primeiro conhecimento as afinidades são colocadas à prova e o resultado é o encontro. Todo viajante, em algum momento de seu deslocamento habita o entremeio (ONFRAY, 2009), sendo assim, buscar compreender o entremeio se faz necessário. “O espaço do viajante seria, assim, o arquétipo do não-lugar” (AUGÊ, 2005, p.81). Para Marc Augê, não lugares são espaços de trânsito acelerado de pessoas. “Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não-lugar” (idem, p.73). Todavia, o viajante de alguma forma habita esse não-lugar. Para seguir seu itinerário, transitando entre aqui e ali, o viajante precisa em algum momento habitar não-lugares. Essa questão é levantada por nem sempre o cenário das fotos ser familiar. Leia-se, meu quarto. Hotéis baratos, motéis, pousadas, são utilizados como espaço de encontros em que as intimidades são negociadas.

138


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

5 Pelos atravessamentos durante o deslocamento Sempre inquieto, ele era de poucas palavras. Saímos do cinema em silêncio naquele início de noite. Eu gostava de ficar alisando suas costas peludas. Ele gostava de ameaçar ser violento. Certo dia me contou que já tinha viajando para a maioria das cidades do estado. Logo eu trouxe um mapa para que ele apontasse por onde já havia ido. Nunca disse onde morava. No fim, brigamos por um motivo besta.

Figura 5 - Horizonte V. Odinaldo Costa. 2014.

Há algum tempo minha produção artística é direcionada a intimidade que está presente na relação que tenho com o modelo. E desde sempre me preocupo em como a fotografia interfere ou faz parte de momentos íntimos ainda maiores que são criados para produzir minhas propostas artísticas. Essas negociações, como gosto de pensar nesse embate entre eu e o modelo, acontecem com pessoas com as quais já tenho alguma aproximação afetiva. Sejam amigos, familiares, colegas e homens frutos de relacionamentos amorosos (duradouros ou não). Não por acaso me lembro da produção da artista americana Nan Goldin, por isso mesmo ela faz parte de minhas referências há alguns anos. Penso no trabalho de Goldin como algo que procuro no meu próprio trabalho. Percebo que a delicadeza que ela consegue em suas fotografias é uma característica que permeia as minhas produções. Gosto de pensar na delicadeza, como nos termos colocados por Denilson Lopes. “A delicadeza não é, portanto, só um tema, uma forma, mas uma opção ética e política, traduzida em recolhimento e desejo de discrição em meio à saturação de informações” (LOPES, 2007, p.18). Goldin nos introduz na sua vida íntima, sem nos questionar se estamos preparados para ficar tão perto ou fazendo parte da relação de outrem que não sabemos de quem se trata. É nesse ponto que fico embebido com suas imagens. E percebo a delicadeza exatamente aí, nessa sensação provocadora

139


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

que me acalenta os olhos. Ao mesmo tempo em que faço parte da vida alheia, que observo bem de perto, tenho a oportunidade de me identificar com os personagens por ela retratados. Posso vislumbrar o sentimento deles durante o ato fotográfico e interpretar de minha maneira o quão sincero são essas fotografias. Outro aspecto que me chama a atenção nas imagens produzidas por Nan Goldin é como ela abre mão de um apurado técnico para dar prioridade a uma determinada essência que envolve seus personagens. É como se ela não precisasse de um bom foco, ou um enquadramento perfeito para mostrar a vida dos outros ou sua própria vida. Não há enfeites em suas fotografias, só a riqueza existencial dos personagens. Nan Goldin é direta, crua e intensa. Não por acaso proponho diálogos com artistas que trabalham com o corpo em suas obras, através da fotografia, e que possuem similaridades com o corpo que estão presentes nas imagens da série Horizonte. Penso assim com os trabalhos de John Coplans. Seus autorretratos não disfarçam seu corpo de homem de meia idade, peludo e envelhecendo. Percebo a honestidade em suas fotografias quando ele assume seu próprio corpo como assunto principal de seu trabalho. Algumas vezes até costuma destacar as imperfeições desse corpo que foge dos padrões físicos que interessam a uma maioria na atualidade. “Coplans trata o corpo à maneira de um entomologista, pedaço por pedaço, privado de suas dimensões narrativas e eróticas” (ROUILLÉ, 2009, p.377). Sendo assim, me identifico com o artista com relação ao desbravar do corpo dos modelos que mostro em minhas imagens. Também me interesso pela maneira natural com a qual ele trata a sua nudez nas fotos. Também percebo um diálogo com as fotografias de Steven Tynan, principalmente por se tratar de um corpo acima do peso; um gordo. Tynan tem uma proposta mais performática para seus autorretratos, mas o que me toca e comove é a simplicidade de suas propostas. É como se ele percebesse o cotidiano ao qual está mergulhado – homem de meia idade, corpo acima do peso, casado, filhos e morando em uma cidadezinha do interior – e transformasse o ordinário em algo espetacular, não só para ele, mas principalmente para quem ver suas fotografias. Ele não tem receio algum de chegar muito próximo do ridículo nas situações que ele propõe registrar.

140


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

6 Possíveis horizontes As imagens da série Horizonte são construções de paisagens íntimas, mas especificamente, estruturas de corpos-horizontes. Tratamos por essa designação corpos limítrofes que se deslocam entre o estar sozinho e as estratégias na atualidade de estar junto. São construções que estão à beira de se tornar geografia. Uma topografia indelével ao qual podemos identificar montanhas, planícies, várzeas etc. O limite dessas articulações está em perceber a paisagem à sua frente. Algumas questões ainda perpassam as reflexões aqui expostas: qual a fronteira da intimidade? Quais são as negociações possíveis com o outro para que seja possível a construção das paisagens íntimas? Como abordar os modelos e propor para que eles se transformem em paisagem? De que maneira negociar a intimidade desses modelos? Tais questionamentos permeiam a série de imagens aqui apresentada e direcionam possíveis protocolos dentro do processo artístico. Paisagens, horizontes e viagens como prática para deslocamentos dentro do cotidiano. Formas de transformar o banal em algo para ser contemplado. Sendo assim, solicitar a intimidade de outrem para que seja compartilhado com quem olha essas fotografias.

REFERÊNCIAS: AUGÊ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 2005. CAUQUELIN, Anne. No ângulo dos mundos possíveis. São Paulo: Martins Fontes, 2011. DIAS, Karina. Entre visão e invisão: paisagem: por uma experiência no cotidiano. Brasília: UnB, 2010. GREINER, Christine; AMORIM, Claudia. Leituras do corpo. São Paulo: Annablume, 2003. LEBOVICI, Elisabeth. L’intime. Paris: École Nationale Supérieure Des BeauxArts, 2004. LOPES, Denilson. A delicadeza: estética, experiência e paisagens. Brasília: UnB: Finatec, 2007. MAFFESOLI, Michel. Sobre o nomadismo. Rio de Janeiro: Record, 2001. ONFRAY, Michel. Teoria da viagem: poética da geografia. Porto Alegre: L&PM, 2009.

141


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Senac, 2009.

142


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Entre Arte e História: a imagem discursiva do Vaso de Uruk. Simone Aparecida DUPLA (UEPG) 1. Resumo:

A redescoberta da imagem pela História ocorreu devido a sua associação com a ideia de representação, como afirmou a historiadora Sandra Pesavento (2004). Com a ampliação do conceito de fontes a imagem passou de simples relíquia do passado a objeto de análise que traz representações sobre esse passado e a forma como diferentes grupos construíram, vivenciavam e se apropriavam de sua mensagem, já que, a imagem não é apenas meio de expressão, mas também de comunicação. O presente trabalho propõe uma interpretação da iconografia presente no Vaso de Uruk (3200 a.C), artefato encontrado no complexo templário do Eanna, na cidade de Uruk, ao sul do atual Iraque. Por meio da noção de representação de Chartier (1990) e de iconografia de Panofsky (2012) buscou-se salientar a relação entre o culto à divindade Inanna/Ishtar e os aspectos relevantes da sociedade. Acredita-se que a imagem enquanto portadora e criadora de sentidos, tanto individual quanto coletivo, permite conhecer mentalidades e contextos aos quais foram relacionadas. Assim, percebeu-se que as construções artísticas na Antiga Mesopotâmia possuíam características funcionais e pedagógicas que integrava ideologias reais, religiosas e populares.

Palavras-chaves: Vaso de Uruk, Inanna, Mesopotâmia.

1

Mestranda em História, Cultura e Identidades, do programa de pós-graduação em História, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bolsista CAPES/Araucária. Orientadores: Dr. Marco Antônio Stansik, Dra. Maura Regina Pestruski.

143


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Arte, imagem e História: alguns apontamentos.

Como campo de análise, a imagem vem ganhando espaço nas últimas décadas nos trabalhos historiográficos. Essa redescoberta da imagem deve-se a nova corrente investigativa da Nova História Cultural, que ao trazer novos olhares, métodos e conceitos para seu campo teórico, produziram novas formas de interpretações sobre as fontes históricas. As imagens permitem assim aos historiadores diversas abordagens, múltiplos olhares. Tal como o documento escrito, o documento iconográfico, contribui para a análise historiadora acerca do objeto e das relações sociais que o cercam. Uma vez que o documento não é inócuo, mas traz consigo conflitos, disputas e contradições da sociedade na qual está inserido, se torna possível por meio da investigação histórica apropriar-se de contextos referentes à imagem, sua função e simbologia. Para Chartier (1993, p.407), por meio do tratamento histórico, é possível recuperar os arraigamentos sociais “da encomenda e da criação, as relações entre as imagens e os textos, as funções rituais, ostentatórias, pedagógicas das obras”, pois as imagens tais quais os textos, também se dão a ler. A atenção, portanto, da análise, está voltada para a apreensão dos usos e das compreensões possíveis da imagem. E como documento a imagem serve a múltiplas interpretações, elas são representações que tem o real como referente. Não são como espelhos foscos ou completos de realidades múltiplas, mas trazem assim como os textos, pistas, características e aspectos acerca da época da qual procede, das funções e ideologias presentes em seus traços. Dos muitos materiais que se pode utilizar hoje para a reconstrução da história do Oriente Próximo, podemos destacar os artefatos encontrados em diversas expedições nesse espaço geográfico. No caso da Mesopotâmia, não se pode falar em uma abundância de exemplares. Mas a qualidade desse material imagético é indiscutível e de fundamental importância para a compreensão daquela sociedade nos diversos contextos temporais e geográficos.

144


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Dentre os materiais disponíveis encontram-se baixos-relevos, selos cilindros, ex-votos, utensílios variados, vasos rituais e libatórios, estátuas de múltiplos tamanhos, amuletos, joias e tantos outros objetos. Esse material iconográfico nos permite perceber aspectos da vida social, política, cotidiana e religiosa da sociedade mesopotâmica. Especificamente na perspectiva religiosa, nos voltamos para o culto de uma das divindades mais importante dessa cultura: Inanna, a Deusa da vida e das Infinitas Manifestações da Vida. Inanna foi uma divindade capaz de metamorfosear-se, de tomar poderes e símbolos para si, de tramar estratégias para sobreviver em um universo predominantemente patriarcal. As fontes sobre essa divindade podem ser atestadas desde o final do quarto milênio, e foram exumados em sua maior parte nos sítios arqueológicos ao sul do país, nas cidades de Ur, Isin e Uruk. Entre as fontes que se encontra constantemente sobre os olhares de Clio, está o Vaso de Uruk, datado de 3200 a. C., cujas interpretações se multiplicam, sem, no entanto, esgotar seu potencial de análise ou encerrar as discussões a que nele se encaminham. Nesse sentido, o presente artigo propõe algumas considerações preliminares da iconografia que se faz presente nesse artefato, tendo como norte os pressupostos da Nova História Cultural. Ao analisar a iconografia presente no Vaso de Uruk, buscou-se salientar a relação entre o culto da deusa Inanna/Ishtar e os aspectos relevantes da sociedade. Por meio da noção de representação de Chartier (1990), de iconografia de Panofsky (2012) pretende-se demonstrar que as imagens são portadoras e criadoras de sentidos, tanto individuais quanto coletivos. Que estas servem a determinada função e permitem conhecer mentalidades e contextos aos quais estão relacionadas. Nesse sentido, a noção de representação do historiador cultural Chartier contribuiu para essa análise, pois, para o autor a representação diz respeito a como uma realidade social é “construída, pensada, dada a ler” por diferentes grupos sociais em tempos e espaços diversos (CHARTIER, 1990, p.17). Uma vez que as representações estão presentes em distintos aspectos das sociedades e nas expressões que essa sociedade produz, podemos encontrálas na literatura, em registros paroquiais e do estado, na iconografia etc.

145


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Já Panofsky acreditava que a imagem dialogava com outras formas de expressão e compreensão do mundo, articulava-se dentro da sociedade, era parte dela, uma visão específica elaborada a partir dos conflitos, das contradições, dos consensos, enfim das ideologias pessoais ou coletivas (PANOFSKY, 2012, p. 58). Essas considerações nos remetem aos estudos de Chartier sobre a representação social, pois segundo o autor esta seria formada por grupos específicos, mas aspirantes de um sentido de universalidade (CHARTIER, 1990, p.17). Nesse sentido as noções propostas pelos autores nos permitem analisar a imagem em seu conjunto, relacioná-la ao contexto histórico de sua produção, pressupor as finalidades e objetivos dentro desse contexto. Enfim criticá-la como fonte histórica, produtora e reprodutora de sentido e historicidade. A imagem torna-se, portanto, documento e testemunho.

2. Um ritual para a deusa Inanna: entre representações iconográficas.

O vaso de Uruk ou Warka como ficou conhecido, é um artefato que foi encontrado no nível III do complexo templário do Eanna em 1940, durante a uma expedição de arqueólogos alemães. Foi produzido em alabastro e está datado como pertencente ao período de Uruk Antigo (3500-3200 a.C.), porém a data não é precisa, pois alguns arqueólogos sugerem 3200-3100 como data possível para sua confecção. Atualmente o vaso se encontra no Museu de Bagdá. Muitos estudiosos vêm propondo interpretações acerca de sua iconografia. Embora estas interpretações nem sempre sejam correspondentes 2, elas são importantes na medida em que atestam a relevância do artefato para a compreensão de contextos distintos dessa sociedade. Ao ser passível de múltiplas interpretações o artefato demonstra a complexidade da sociedade,

Claudia Suter (2014), por exemplo, discute a interpretação acerca das figuras antropomórficas, presentes no Vaso, terem ou não qualitativo de divino e como se construiu a interpretação mais tardia sobre as iconografias na academia. Já Van Büren (1934) faz uma leitura tendo que aborda o hierogamos.

2

146


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

onde leituras diversas podem contribuir para um panorama mais amplo dos rituais praticados no Antigo Oriente Próximo. O artefato (Figura 1) possui uma forma cilíndrica, sendo que a parte inferior é mais estreita, formando uma espécie de saia, e a superior é mais larga. Tem 1,05 metros de comprimento e 36 cm de diâmetro na parte superior.

147


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina Figura 1 - Vaso de Uruk. Fonte: University of Chicago Oriental Institute. Disponível em: http://oi-archive.uchicago.edu/OI/IRAQ/dbfiles/objects/14.htm.

Figura 2 - Reprodução dos elementos iconográficos presentes no Vaso de Uruk. Fonte: SUTER, 2014, p. 551.

Conforme pode ser observado na Figura 1, iconograficamente, os traçados na base do vaso mostram duas formas onduladas, seguidas de uma faixa com motivos de flora, acima da qual se encontra outra com exemplares da fauna. Uma terceira faixa em branco separa daquela onde se apresenta um

148


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

grupo de seres humanos nus, carregando cestos e vasos. Na última faixa encontramos uma figura feminina sobre uma entrada franqueada por duas tamareiras, além de um recinto onde se encontram animais, dois seres antropomórficos, vasos e utensílios. Pode-se propor que a primeira faixa, onde se vê duas linhas curvas, formando ondas, representariam o mar primordial, pois para os sumérios o mundo é cercado por um rio de águas doces e depois um segundo de salgadas, conforme proposto por Botteró (2001). A flora, por sua vez, se relaciona a agricultura praticada na região mesopotâmica. Logo

acima

da

flora,

observa-se

ovinos

machos

e

fêmeas,

alternadamente. Estes se deslocam no sentido da esquerda para a direita, seguindo um caminho circular. Infere-se que os animais presentes no Vaso de Uruk representariam a economia pecuária e a influência desse grupo na sociedade, além de justificarem algumas decisões da divindade e suas relações com importantes setores econômicos. Na faixa seguinte, pode-se ver nove homens nus posicionados no sentido da direita para a esquerda que desfilam com oferendas variadas. Alguns trazem cestas em forma de semicírculos ou de cones e outros uma espécie de vaso com uma abertura plana no topo e um bico um pouco mais abaixo. Percebe-se que as pernas mostram-se separadas, uma a frente da outra, estão, portanto em movimento, seguindo em direção ao templo. Os objetos encontram-se todos à altura da cabeça, estão á vista, dando a entender representar oferendas carregadas de forma solene. A iconografia do Vaso de Uruk corresponderia, assim, à representação de um ritual, no qual esses agentes seguem para um momento maior. Outra interpretação possível seria que os seres antropomórficos fazem referência a representantes destacados na sociedade. Não necessariamente sacerdotes, mas pessoas, escolhidas para representar suas comunidades ou famílias no ritual dedicado à deusa Inanna. A personagem que espera no que parece indicar a entrada do espaço sagrado está vestida da cabeça aos calcanhares, com uma espécie de túnica

149


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

longa. Este personagem é interpretado geralmente como uma sacerdotisa de Inanna, outras como a própria deusa 3. No entanto, os traços, a pose imponente e a localização na entrada do recinto parecem indicar que seria a sumo sacerdotisa. A posição dessa sacerdotisa na entrada do recinto é proposital, ela é o cicerone e o guia espiritual. Provavelmente essa personagem é uma referencia a Ninshubur, a fiel sacerdotisa de Inanna, que aparece em muitas histórias da divindade como coparticipe de suas aventuras, sempre pronta a zelar pelo culto e executar fielmente as palavras de sua senhora. Atrás dessa personagem encontram-se as figuras de duas tamareiras, denominados MUŠ 4, a franquear a entrada. Daí a acreditar que o recinto se refere a um espaço sagrado, porque demarcado pelo MUŠ, que representa a presença e a propriedade da deusa. Posterior às tamareiras encontram-se dois recipientes em forma de cálice ou vasos. Estes seriam os vasos rituais de Uruk. O fato de serem dois pode indicar que serviam a cultos específicos da mesma deusa, Inana da Manhã e Inana da Tarde, pois a divindade simbolizava o planeta Vênus, estrela matutina e vespertina.

O culto a essas duas personificações da deusa é

atestado em Uruk Arcaico, como demonstra Szarzynka (1993), juntamente com o culto à Inanna Principesca. Os vasos são seguidos por dois animais, o primeiro é um caprino e o segundo é uma leoa, ambos possuem uma espécie de boca no lombo. Daí a se acreditar que seriam vasos libatórios ou estátuas destinadas a fins específicos. Estes tipos de artefatos foram encontrados em outros templos, e seriam utilizados como recipiente para derramar libações aos deuses. Em relação ao felino ele é associado à deusa desde suas iconografias mais antigas, aparecendo sempre a seus pés, por vezes de forma dócil, ou levando a deusa em seus lombos. Símbolos de força e belicosidade, as presenças desses 3

Opinião defendida por Van Büren (1941). Já Claudia Suter (2014) contrapõe essa versão. Para a autora, segundo dados recentes não haveria imagens dos deuses antes da última fase do período pré-dinástico. 4 Símbolo da deusa Inanna. Este símbolo também se refere ao nome de Inanna na escrita protocuneiforme. Segundo Monika Ottermann é uma das maneiras mais antiga de representar esta divindade. Para mais detalhes ver: OTTERMANN, Monika. As brigas divinas de Inanna: reconstrução feminista de repressão e resistência em torno de uma deusa suméria. São Paulo: UNESP, 2008.

150


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

animais contribuem para a afirmação dos aspectos bélicos da divindade, conhecida em um de seus epítetos como deusa da guerra. Os autores divergem quanto à interpretação das personagens que se encontram no interior do recinto. Esta varia de uma referência ao ritual do hierogamos à estátua da deusa e do rei 5. No entanto da mesma forma que as figuras da procissão não são estátuas, não parece plausível propor que estas o sejam. Pois não há dados sobre a divinização do rei no período de Uruk Antigo, que poderiam contribuir para esta teoria. Este fato de divinização do rei ocorreu apenas esporadicamente, como mostra Sanmartin (2008), no período de Ur III. Isso leva a crer, que seria um casal se preparando para o hierogamos. O casamento sagrado era uma prática bem raigada em relação a essa divindade, e acontecia tendo como protagonistas o rei (pessoa física, não divindade) e a alta sacerdotisa (receptáculo de Inanna). O hierogamos de Inanna está documentado em fontes literárias desde o início do terceiro milênio, como informa Kramer (1972, p. 122), ao esboçar seu artigo sobre o casamento sagrado da deusa e Dumuzi. Esta é uma proposta válida, uma vez que a prática do hierogamos perpassa toda a trajetória da divindade. Além disso, os mitos referentes à Inanna sempre estão relacionados de uma ou outra forma ao intercurso sexual.

3. Algumas considerações:

O presente apresenta apenas um esboço da análise realizada no artefato, pois há diversos fatores que ainda serão apontados e discutidos em trabalhos posteriores. É importante salientar que imagens e símbolos estão presentes na mitologia mesopotâmica durante todo seu processo histórico. As divindades e seus mitemas possuem narrativas longas, que foram adaptadas

5

Como é o caso de Monika Ottermann, que acredita que as figuras antropomórficas no interior do recinto fossem estátuas de culto.

151


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

e/ou receberam acréscimos em diversos contextos, o que contribui para o trabalho junto às fontes iconográficas. As cenas expressas no Vaso de Uruk podem ser entendidas como uma forma de comunicação, tanto no que diz respeito ao ritual e oferendas, quanto a posterior consumação do hierogamos, que fortalecia os laços entre a divindade e a comunidade representada pela pessoa do rei. A representação das personagens presentes nas cenas lhes atribui um papel fundamental, ordenado e insubstituível, elas demarcam lugares sociais, organizando nesse sentido a sociedade. Compreende-se assim que o vaso de Uruk apresentava características funcionais e rituais. Ele servia a determinado fim, contava uma história, legitimava uma religiosidade e sustentava uma hierarquia do ponto de vista cultural e sociológico. É preciso salientar que essa hierarquia não pode ser entendida no sentido de base e superestrutura, mas sob a óptica de uma totalidade cultural e social expressa nos elementos da natureza e nas relações entre o ser humano e a divindade. A máxima expressão dos elementos expostos nesse artefato demonstra a totalidade do universo conhecido, suas funções e características. O culto a Senhora do Eanna é um campo vasto para pesquisas acerca da história dos povos mesopotâmicos, sua dinâmica, rupturas e permanências atestam um universo permeado de conflitos e contradições, sendo um desafio ao historiador hodierno.

REFERÊNCIAS: BOTTERO, Jean. La religión más antigua: Mesopotamia. Madrid: Trotta, 2001. BUREN, E. Douglas Van. Religious rites and ritual in the time of Uruk IV – III. Archiv für Orientforschung/Institut für OientalistikStable: 13 Bd (1939-1941), pp. 32-45. URL: http://www.jstor.org/stable/41680376. Acessado: 03/05/2014. CHARTIER, Roger. História Cultural: Entre práticas e representações. Lisboa/Rio de Janeiro: Difel/Bertrand Brasil, 1990. COLLINS, Pgamaul. The Sumerian goddess Inanna (3400.2200 BC). UCL: Institute of Archaeology, 5, 1994.

152


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

DUPLA. S.A. Os domínios de Inanna: Ponta Grossa: UEPG, 2011 – Monografia (Especialização: História, Arte e Cultura). ELIADE, Mircea. Imagens e símbolos: ensaio sobre o simbolismo mágicoreligioso. São Paulo: Martins Fontes, 2002. ______________. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1999. KRAMER, S. N. Le Rite de Mariage Sacré Dumuzi-Inanna. Revue de l’histoire des religions: v. 181, n. 02, p.121-146, 1972. FRANKFORT, H. Stratified cylinder seals from the Diyala region. The University of Chicago Oriental Institute Publications, vol. LXXII, 1955. INGELMO, Salomé Guadalupe. As yemas de dios: divindades identificadas con el árbol de la vida em la iconografia mesopotâmica. Isimu: Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad, Nº. 8, 2005, p. 135-156. LEICK, G. Sex and eroticism in Mesopotamian literature. New York: Taylor & Francis, 2003. LIVERANI, Mario. Uruk: la primera ciudad. Barcelona: Bellaterra, 2006. NISSEN, Hans J. The archaic text from Uruk. JSTOR: World Archaeology, vol.17, n.03, fev/2005. OTTERMANN, Monika. As brigas divinas de Inanna: reconstrução feminista de repressão e resistência em torno de uma deusa suméria. São Paulo: UNESP, 2008. PANOFSKY, Erwin. Estudios sobre iconologia. Editorial, 2012.

19. ed. Madrid: Alianza

PEINADO, Federico Lara. Himnos sumerios. Madrid: Molina, 1988. PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. POZZER, Katia Maria Paim; SILVA, Simone Silva; CERQUEIRA, Fábio Vergara. Música e iconografia entre os assírios. Clássica: v. 25, n. 1/2, 2012. SERRANO, José M.; SANMARTIN, Joaquín. Historia Antigua del Próximo Oriente: Mesopotâmia y Egito. Madrid: Akkal, 2008. SUTER. E.Claudia. Human, Divine or Both? The Uruk Vase and the Problem of Ambiguity in Early Mesopotamian Visual Arts. In: Critical Approaches to Ancient Near Eastern Art. Eds. Marian Feldman and Brian Brown. Berlin: Walter de Gruyter, 2014, p.545-568.

153


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

SZARZYNSKA, Krystyna. Offerings for the Goddess Inanna in Archaic Uruk. In: Revue d’Assyriologie. Paris: Gabala, 87, 1993, p. 7-29 VERHOEVEN, Marc. The many dimensions of ritual. In: INSOLL, Timothy. The archaeology of ritual and religion. OXFORD: University Press, 2011. WOLKSTEIN, Diane; KRAMER, S.N. Inanna queen of heaven and earth: her stories and hymns from Sumer. New York: Harper & Row, 1988.

154


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O artístico e o corpo em discurso na pintura de Adriana Varejão Maria Eduarda Carrenho FABRIN

1

Renata Marcelle LARA 2 Resumo:

A investigação parte de um recorte do Projeto de Iniciação Científica “O Discurso Artístico do Corpo e da Arte pelo Corpo na Pintura de Adriana Varejão”, em desenvolvimento na Universidade Estadual de Maringá (PIBIC/FA-UEM), e aborda o discurso artístico nas obras da série Irezumi (1997-1999), intituladas Extirpação do Mal. O objetivo é estudar o corpo como discurso (artístico) e observar as suas formas de inscrição e funcionamento na pintura da artista plástica, a fim de compreender como tal corpo (se) significa, discursivamente, (n)a obra. A pesquisa se pauta no método analítico discursivo proposto por Michel Pêcheux, que compreende o discurso em sua materialidade e como efeito de sentidos entre sujeitos. Com base no funcionamento do corpo pictórico inscrito nas obras selecionadas, expostas na 22ª Bienal de São Paulo, estão sendo apontados, no percurso analítico, significados discursivos acerca do corpo pictórico e do artístico, tendo em vista as regularidades observadas e as condições de produção de cada uma das três pinturas que integram a série Extirpação do Mal.

Palavras-chaves: Corpo pictórico, discurso artístico, Adriana Varejão.

1

Graduanda do Curso de Artes Visuais, na Universidade Estadual de Maringá (UEM). Integra o GPDISCMÍDIA – Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte, da UEM. Email: dudacarrenhofabrin@gmail.com 2 Dra. em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professora do Departamento de Fundamentos da Educação (DFE) e do Programa de Pós-Graduação em Letras (PLE) da Universidade Estadual de Maringá. Líder do GPDISMÍDIA – Grupo de Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte, da UEM. Orientadora do projeto de iniciação científica “O Discurso Artístico do Corpo e da Arte pelo Corpo na Pintura de Adriana Varejão”. E-mail: renatamlara@yahoo.com.br

155


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução No decorrer da história da arte, muitos artistas representaram a figura humana por meio da técnica da pintura. Dentre eles, o holandês Rembrandt (1606-1669) se destaca, trabalhando representações do corpo humano em algumas de suas obras durante o Barroco europeu (século XVI). A pintura intitulada Aula de anatomia do Dr. Tulp (1632) é uma obra em que se vê a ciência sendo registrada por meio de fins artísticos, uma vez que, nesse momento, a medicina passa a ser mais estudada. Nosso trabalho se configura por essas e outras questões latentes à técnica plástica da pintura, como materialidade artística e linguagem visual. Especificamente, aborda-se o corpo pictórico como discurso artístico nas obras da artista plástica brasileira Adriana Varejão, e busca-se observar o funcionamento de tal corpo a fim de compreender como ele se significa nestas obras. Tal artista nasceu no Rio de Janeiro em 1964 e há mais de 26 anos vem produzindo obras artísticas, as quais remontam, na maioria das vezes, ao período de colonização, a azulejaria, e também ao Barroco (SCHWARCZ; VAREJÃO, 2014). Na passagem do século XVIII para o XIX, o processo de medicalização (Medicina) do Ocidente toma lugar da salvação (ou da religião), cargo desempenhado com autoridade máxima pela Igreja e seus fiéis na Terra (FERREIRA, 3013). Foi mais por volta do fim da Idade Média que, segundo Mandressi (2008), iniciou-se na Europa a dissecação de cadáveres humanos para o estudo da anatomia, o que não se fazia desde o século III.a.C, quando dissecações humanas eram feitas em Alexandria. Conforme o autor, isso se deve a uma proibição da Igreja Católica para com esse tipo de prática, por um longo período. Nesse imbricamento entre ciência e religião é que se propõe, neste artigo, uma discussão acerca das obras artísticas selecionadas para o corpus de análise, em que personagens mitológicos se encontram em processo de cura por meio de objetos hospitalares. Em termos de localização histórico-cronológica, compreendemos que as produções artísticas de Varejão tomadas para análise em nossa pesquisa pertencem ao universo da arte contemporânea, tendo em vista que o seu

156


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

surgimento é associado ao “regime de comunicação”, conforme Cauquelin (2005, p. 87). Ressaltamos que, para nós, respaldados em Cauquelin (2005) – para quem arte contemporânea não é propriamente sinônimo de arte atual, já que nem tudo que é produzido na atualidade é arte contemporânea –, em termos de condições de produção, funcionamento artístico e discursivo, ter trabalhos artísticos produzidos num momento em que a arte contemporânea já estava em vigência não é suficiente para pré-afirmar que tais trabalhos já funcionem, automaticamente, dentro desse enquadramento de arte. A arte contemporânea tem sua especificidade em termos de propriedade e funcionamento artístico. De acordo com Cauquelin, (2005, p.140), “o retorno ao pictórico passa pela questão de sua possibilidade”. Na arte contemporânea é “posta à prova a convenção do quadro tradicional, a moldura, o suporte, a tela, a bidimensionalidade; mas também as condições em que é pendurado, o sítio e as instituições que se encarregam de tudo”. É própria à arte contemporânea a utilização de materiais diversificados, como nos aponta Canclini (2006), sobre a questão da hibridização na obra de arte, que tem a ver com a mescla de materiais utilizados numa criação artística. Para o autor, “há uma mudança de objeto de estudo na estética contemporânea. Analisar a arte já não é analisar apenas obras, mas as condições textuais e extratextuais, estéticas e sociais” (CANCLÍNI, 2006, p.151). Adriana Varejão parte do Barroco e da colonização brasileira para compor grande parte de seus trabalhos, trazendo ao espaço de inspecção corpos descarnificados pintados, tornando a tela a própria pele. Nesse viés, da arte

como

possibilidade

de

(re)criação,

é

que

vimos

percorrendo

discursivamente o corpo artístico pintado nas obras de Adriana Varejão e às formas de inscrição do mesmo em suas obras, tendo como questão norteadora compreender como o corpo (é) significa(do) (n)o discurso artístico em pinturas da artista. Assim, em nossa pesquisa há um movimento ainda inicial de análise, e de tateamentos, que busca explorar tal incômodo, na perspectiva materialista do discurso, desestabilizando a ilusória ideia de centralidade e controle total dos sentidos, pela artista, em suas obras.

157


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A investigação vem se pautando nos preceitos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso (AD), que “concebe a linguagem como mediação necessária entre homem e a realidade natural e social” (ORLANDI,2012, p.15). Considera-se a AD como disciplina de entremeio, constituída numa relação entre três “domínios disciplinares”: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. Tal disciplina foi criada na década de 1960, na França, pelo filósofo, Michel Pêcheux, tendo como objeto de estudo o discurso, tomando-o como efeito de sentidos entre sujeitos, e não como sinônimo de fala (ORLANDI, 2012). Com isso, o corpo pictórico encontrado nas obras de Adriana Varejão é abordado aqui em sua materialidade discursiva e não reduzido à organicidade. Tal como Ferreira (2013, p. 77), consideramos que o “corpo é tanto uma linguagem, como uma forma de subjetivação e, por isso mesmo, tem relação estreita com o discurso”.

2. Arte pictórica em discursividade O corpo pictórico, inscrito nas obras de Varejão, é estudado por nós como discurso artístico que, no entendimento da pesquisadora Nádia Neckel, que investiga as especificidades de tal discurso, “poderá apenas apontar uma predominância do lúdico, sendo que a análise interessa-se antes pelo processo do que pelo produto” (NECKEL, 2005, p.2). Entendemos, com base na autora, que o produto “é afetado pelas condições de produção que estão imbricadas nos aspectos histórico, sociais e ideológicos” (NECKEL, 2005, p.3). Assim, com base nos gestos de interpretação do analista de discurso, observamos que nas produções analisadas há uma relação constitutiva entre paráfrase e polissemia, que respectivamente tem a ver com aquilo que se repete e com o lúdico (ORLANDI, 2012). Para Santiago (2009, p. 77), Varejão oferece ao espectador um leque de “sentimentos e de sentidos” por meio da sua técnica ilusionista e perspéctica. No que tange às condições de produção – considerando que o produto artístico é resultante do processo de sua obra –, apontamos que a referência barroca, tomada pela artista em grande parte de seus trabalhos, recebe outro significado dentro de sua poética, diferente do proposto pelo próprio estilo, que por meio do acúmulo de cores e de formas buscou, dentro de um dado

158


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

contexto histórico, impressionar o público religioso ou leigo. Consideramos, assim como Biancardi (2005, p. 44), que o Barroco, “[...] a exemplo de sua diversidade estética, teórica e crítica, expandiu-se dentro e fora dos domínios da Europa [...]”. Desse modo, segundo Biancardi (2005), o estilo barroco configurou-se como sendo característico do movimento contra-reformista, uma vez que propunha expandir a fé cristã e inibir o avanço do protestantismo. A Contra-Reforma 3

protestante

efetuou-se

pela

Igreja

Católica

e

“teve

implicações sociais, políticas e culturais” (BIANCARDI, 2005, p.44). Em relação à questão do poder da Igreja sobre a arte nesse momento histórico, consideramos, assim como Argan (2004, p.40), que “os dois grandes problemas” desta instituição no século VXII são, de fato, a “proteção e a propagação da fé: proteção contra as ‘heresias’ protestantes mediante a devoção e o culto de massa; propagação da revelação entre as populações ‘pagãs’”. A artista subverte parte da história transformando azulejo em pele, sendo que, de acordo com Neri (2001, p.6), “o azulejo tornou-se a pele interior de prédios religiosos e seculares, homogeneizando a arquitetura num todo pictórico ilusionístico”. A característica contemporânea, acarretada às obras em análise, decorre do modo como a artista expõe tais obras, também de como ela utiliza os matérias para compor, sendo que não se trata apenas de tinta, mas de tinta junto a objetos, propondo, assim, uma espécie de instalação. Desse modo, com base no que Cattani (2007) propõe acerca de “mestiçagens” 4, entendemos que a artista busca, em Extirpação do Mal, mestiçar elementos como azulejos, vísceras, pele, maca, entre outros, envolvendo o espectador a participar das obras. Apontamos que nesta série as obras se revelam num processo constituído no e pelo olhar do público na instalação. Desse modo, consideramos, assim como Carvalho (2007, p.104), que a instalação como “prática e como fundamento conceitual, instaura-se como não-específica, como ‘impura’, como resultado de uma negociação entre procedimentos, linguagens, técnicas e materiais de origem e propriedades diversificadas”. 3

Conforme Biancardi (2005, p.48) “a arte da Contra-Reforma colocaria em evidência o luxo da consumação inútil e da ostentação: tapeçaria, pintura na parede, exibição de objetos preciosos em ouro, prata, estanho e bronze, pinturas e esculturas”. Tal movimento se deu no século XVI no cerne do Barroco europeu (BIANCARDI, 2005). 4 O conceito de mestiçagem em artes é discutido por Icleia Borsi Cattani no livro Mestiçagens na Arte Contemporânea (2007), organizado pela autora.

159


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

É peculiar nas obras da artista a utilização de azulejos. Estes, contudo, são pintados e pensados pela artista como pele. Ela imita, por meio da pintura, esse revestimento tão característico do período barroco, em que as Igrejas recebiam inscrições artísticas expressas em painéis de azulejaria. Histórias mitológicas e alegóricas, paisagens e fantasias espirituosas eram comuns, conforme Neri (2001), e muitos dos painéis trazidos para o Brasil no século XVIII eram produzidos por religiosos estrangeiros, por vezes portugueses, e baseados em gravuras do século XVI, momento em que a Europa vivia o Barroco. Em uma das obras da série analisada, Varejão expressa o corpo, em sua pictorialidade, de modo dilacerado, provocando estranhamento ao espectador – característica recorrente da arte contemporânea, uma vez que, segundo Cauquelin (2005, p.90), “a arte não é mais emoção, ela é pensada; o observador e observado estão unidos por essa construção e dentro dela”.

3.Trilhas entre arte contemporânea e Barroco Desse modo, o corpus de análise se constrói pela tríade de obras que compõe a série Irezumi, que se encontra disponível no site oficial (2015) da artista plástica, assim como pelas demais obras que também fazem parte desta série. Tal tríade 5 é composta por Extirpação do Mal por Incisura, Extirpação do Mal por Overdose e Extirpação do Mal por Revulsão, que, além de Extirpação do Mal por Curetagem e Extirpação do Mal por Punção, foram expostas no salão da 22ª Bienal de São Paulo, em 1994, com curadoria de Paulo Herkenhoff 6. Ou seja, ao total são cinco obras intituladas Extirpação do Mal, no entanto nos atemos àquelas disponíveis no site da artista. Estas obras foram produzidas a partir da técnica da pintura a óleo e outros materiais como: poliuretano 7, emplastro sabiá 8, bolsa de soro 9, maca 10 e ventosas 11. 5

Mencionaremos a tríade como série, já que as obras que a compõem possuem características em comum e foram feitas no mesmo ano. 6 Curador adjunto do Departamento de Pintura e Escultura do MoMA (1999-2002). “Desde 1992, escreve textos sobre vários aspectos da obra de Adriana Varejão” (HERKENHOFF, 2006). 7 Utilizado como espuma para dar volume. 8 Indicado para luxações e dores musculares. 9 Comumente vista em hospitais. 10 Cama hospitalar com rodas para transportar pacientes.

160


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O termo Irezumi (1994-1999) tem a ver com a “ideia de inserção de tinta na pele, com o objetivo de deixar uma marca permanente, usualmente decorativa” (SCHWARCZ; VAREJÃO, 2014, p.326). O “sentido literal” da palavra, segundo Schwarcz (2014), constitui na introdução de tinta, ou também implica a ideia de conservação e decoração, uma vez que se relaciona com a prática da tatuagem no Japão antigo, que era feita por ilustres artistas. Varejão transplanta para a série Extirpação do Mal figuras de painéis de azulejaria de um convento brasileiro, produzidas com base em gravuras barrocas no século XVIII “que mostram alegorias da virtude e da moral, formando uma narrativa horizontal cenográfica de painéis emoldurados e pintados em azul cobalto sobre fundo branco” (CERQUEIRA, 2009, p. 35). Para a artista, a tatuagem é inapagável, e foi pautando-se em um texto de Severo Sarduy 12(1937-1993), chamado Irezumi, que, segundo Schwarcz (2014), ela começou a trabalhar as questões da pele e do corpo como suporte pictórico, lugar de inscrições do(no) corpo. Tais questões se expressam nas obras selecionadas para a análise. Em relação a uma delas, Extirpação do Mal por Incisura (Figura 1), vemos a figura de demônios obstruídos por incisões feitas pela própria artista. Os período retratados nas telas passam pelo Barroco europeu (século XVI), por gravuras europeias, também do século XVI, até chegar aos azulejos trazidos de Portugal para a produção dos painéis da Igreja em 1737. A parte arrancada fora da tela, a pele, encontra-se amontoada numa maca hospitalar como se os personagens obstruídos estivessem sendo curados. Varejão preenche o vazio deixado pelos demônios com espuma de poliuretano e tinta vermelha, que conjuntamente simulam a descanificação dos corpos demoníacos, e carne viva, levando o espectador a se questionar sobre o ferimento. Segundo Cerqueira (2009, p. 54), nesta tela os demônios pintados em azul cobalto são apropriados de um dos painéis da Igreja de São Francisco, em Salvador (BA), onde essas figuras evocavam o medo do mal que no século XVIII era usualmente “associado ao paganismo, aos rituais antropofágicos e aos costumes culturais do índio e do negro”. Desse modo, observamos que 11

Espécie de copos de vidros utilizados em terapia com o intuito de fazer circular a corrente sanguínea. 12 Foi crítico de arte e também poeta. Varejão se baseia em um de seus escritos, referente à Irezumi, para fazer ligação da tatuagem com a sua obra.

161


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

embora o demônio enquanto ser pagão e temido pelos fiéis da época desempenhe o papel de intimidar o público religioso em relação aos seguimentos da Igreja, dentro de Extirpação do Mal por Incisura ele é corrompido e ressignificado por intermédio da ciência, que aflora junto ao período histórico, político e estético do Barroco. O mal, idealizado pela figura do demônio, é extirpado, ou seja, arrancado por uma operação científica (incisão), assim desestabilizando o efeito de “mal” que a Igreja propunha. As histórias contidas nesses painéis, que a artista retoma em suas produções artísticas, baseiam-se em ensinamentos religiosos, sendo que, segundo Cerqueira (2009, p.35): A igreja encomendava cenas narrativas com figuras de santos e de emblemas, funcionando como uma espécie de diálogo visual sobre a Bíblia, a moral e a religiosidade, ao modo de sermões que intermediavam a interpretação didática para a população, em sua maior parte analfabeta.

Figura 1: Extirpação do Mal por Incisura, 1994, óleo sobre tela e objetos, 220 x 190 cm (tela) 100 x 185 x 50 (maca). Disponível em: www.adrianavarejao.net

Ao que tange às questões referentes à tatuagem, Varejão se utiliza dessa prática como referência para criar artisticamente, fazendo o suporte da pintura se tornar pele, transformando azulejo em suporte de tinta e também órgão biológico. No que se refere à segunda obra analisada, Extirpação do Mal por Overdose (Figura 2), observamos figuras mitológicas pintadas em azul cobalto num fundo meio amarelado. Ao centro, abaixo, há uma figura feminina,

162


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

que, segundo Cerqueira (2009, p.43), está representada pela imagem da Medusa, “apropriada do painel de azulejaria A Inveja é um Grande Mal”. Na mitologia grega, tal personagem é uma Górgona com cabelos de serpentes, que tinha o poder de petrificar, com o seu olhar penetrante, quem a observasse fixamente. Seu sangue poderia matar ou ressuscitar os mortos, dependendo de qual veia ele fluía (BRANDÃO, 1991). Nesta obra, a Medusa encontra-se sentada e caída com parte de sua cabeça coberta por tinta azul cobalto que escorre pelo chão do salão em que está exposta. Observamos que tal pigmento azul simula sangue e é o mesmo que flui das bolsas de soro que compõem a mesma obra. A Medusa está incapacitada de olhar para o público, não podendo petrificar ninguém, já que está com a cabeça baixa e perdendo o seu “sangue”, sofrendo uma “overdose” de tinta. Desse modo, visibiliza-se uma espécie de extirpação da Inveja, tida como um pecado pela Igreja, logo, tida como um grande mal. Na parte superior à esquerda está colocada outra figura feminina que possui mais de dois seios e encontra-se olhando para a esquerda. Também pintada em azul cobalto, tal figura, de acordo com Cerqueira (2009), é Ártemis, para os gregos, deusa da fertilidade e protetora da natureza, representada com vestes curtas, com os joelhos descobertos, e que era concebida como a Grande Mãe (BRANDÃO, 1991).

Figura 2: Extirpação do Mal por Overdose, 1994, óleo sobre tela e objetos, 220 x 150 cm (tela) 220 x 40 x 40 cm (suportes). Disponível em: www.adrianavarejao.net

Ainda referente a essa obra, na parte direita superior da tela há um

163


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

emaranhado de animais míticos entrelaçados “formado pela Hidra de Lerna, pelo Leão de Neméa e pelo Cão Cerbéro 13” (CERQUEIRA, 2009, p. 40) que, assim como a deusa da fertilidade, estão recebendo sangue (azul cobalto) por meio de tubos de silicone presos aos dois suportes de soro cheios de tinta azul, colocados, cada um, em um dos cantos da tela.

Figura 3: Extirpação do Mal por Revulsão, 1994, óleo sobre tela, lycra, moldes de gesso, emplastro sabiá e ventosas, 180 x 150 x 15 cm. Disponível em: www.adrianavarejao.net

Sobre a terceira e última obra analisada, Extirpação do Mal por Revulsão (Figura 3), vemos grupos de personagens, todos em azuis, junto a ventosas e curativos de algodão ou emplastro sabia. Tal obra apropria-se, assim como as outras duas, de painéis de azulejaria barroca, e trata-se de uma junção de cenas, já que a artista se apropriara de mais de um painel 14.

No quadro

aparece novamente a figura da deusa da fertilidade – Ártemis, no canto esquerdo superior, e pela primeira vez surge a figura da morte, ao centro; de soldados e anjos, que são veementemente utilizadas para compor narrativas 13

Hidra de Lerna e Leão de Neméia eram monstros e irmãos gerados pela deusa Hera, mãe de Hércules, ou Héracles, para colocá-lo em prova. Segundo Brandão (1991, p. 520), a “Hidra é figurada como uma serpente descomunal de muitas cabeças”, criada perto de um pântano chamado Lerna, na região da Argólia. 14 Em Extirpação do Mal por Revulsão, a artista se referencia, segundo Cerqueira (2009), nos painéis: Depois da Morte Cessa a Inveja, A Certeza da Morte, O Tempo Muda e Nós Mudamos com Ele e A Verdadeira Filosofia é a Meditação sobre a Morte.

164


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

visuais no que diz respeito ao barroco brasileiro no século XVIII. Notamos que os instrumentos espalhados pela obra remetem à cura, sendo que estão colocados, principalmente, por cima da imagem da morte, sugerindo a ideia de sua extirpação. As alegorias trazidas por Adriana Varejão, nesta obra, sofrem intervenções artísticas para além da pictorialidade. Analiticamente, observamos configuram-se como sendo um conjunto de imagens capaz de envolver o público espectador a se questionar sobre as interferências tidas como “cruéis”, que desfiguram rostos, mancham o chão, rasgam a tela. Os corpos que compõe todas as cenas retomadas pela artista são corpos que se significam em determinados contextos, religioso, mítico e político. A questão é tais corpos podem gerar outros efeitos de sentidos entre sujeitos, tendo em vista o momento em que foram relidos pela artista. O efeito gerado por sua produção “híbrida”, a todo o momento aponta para o processo de colonização brasileira, uma vez que, foi por meio da vinda dos portugueses que se teve no Brasil o legado da cultura barroca. 4. Considerações Finais Embora a maioria das obras da série Irezumi trabalhe com a questão da pele dilacerada e, ao mesmo tempo, fragmentos do corpo, a tríade em questão se compõe por obras em que se veem corpos em processos de medicalização. Varejão uniu a prática da tatuagem e a corporeidade da própria pele reesignificando dois suportes, tela e pele, em que a pele é pintada e também suporte de inscrições (tatuagens), e a tela suporte da pele tatuada e também pintada. O fato de a tríade estar inserida numa série que tem como título Irezumi, produz sentidos outros, uma vez que as pinturas passam a se significar como permanentes, dentro daquele determinado suporte, como irreversíveis, sugerindo a ideia de uma história tatuada pelo “mal”. O mal, (des)figurado pelos corpos míticos, encontra-se em processo de cura por intermédio da ciência, que toma o lugar da religião após a Idade Média, passando a exercer função que antes cabia à Igreja, conforme Ferreira (2013). O efeito que lhe é gerado ao corpo (pictórico) é de incompletude, como se tivesse sido machucado pela/na história, funcionando como meio

165


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

propagador do mal, representado pelos personagens que se encontram teatralizados num espaço que necessita do observador para se constituir. No Barroco, há uma predominação da emoção nas obras artísticas, em contraponto com o antropocentrismo e a ideia de razão, que estabelece relação com a medicina. A ciência tende a funcionar como forma de contradição à própria ciência, que no auge do período barroco esteve desvencilhada do poder de cura. Com isso, em seu gesto de interpretação, a artista retoma elementos de um período clássico e põe em questionamento o corpo biológico, colocando lado a lado dois poderes que numa dada época não se dialogavam. Assim, as regularidades encontradas no decorrer da análise se voltam às figuras em que se é extirpado o mal, representado pelos seres míticos apropriados também pelo catolicismo, e concomitantemente pelo barroco, para contar cenas bíblicas, de virtude e de moral cristã. Neste trabalho, não buscamos discutir questões concernentes às intenções tidas pela artista ao produzir suas obras, mas sim o processo discursivo em que elas se deram, que, segundo Neckel (2005, p.2) “é carregado de interfaces históricas, sociais e ideológicas e o artista se insere em uma determinada formação discursiva para produzir seu dizer que tanto pode ser da ordem do verbal ou do não verbal”.

REFERÊNCIAS: ADRIANA Varejão. Disponível Acesso em: 10 mar. 2014.

em:

http://www.adrianavarejao.net/home.

ARGAN, Giulio Carlo. Imagem e persuasão: ensaios sobre o Barroco. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. BRANDÃO, Junito de Souza. Dicionário mítico-etmológico da mitologia grega. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1991.

BIANCARDI, Cleide S. C. Liturgia, arte e beleza: o patrimônio móvel das sacristias barrocas no Brasil. In: TIRAPELI, Percival (Org). Arte sacra: barroco memória viva. 2.ed. São Paulo: Editora UNESP, 2005. CATTANI, Icleia Borsa (Org.). Mestiçagens na arte contemporânea. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007. CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: EUSP, 2006.

166


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

CARVALHO, Ana Maria. Instalação como problemática artística contemporânea. In: CATTANI, Icleia Borsa (Org.). Mestiçagens na arte contemporânea. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007. CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CERQUEIRA, Fátima Nader Simões. Memória e persuasão na pintura de Adriana Varejão. 2009. 174 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de PósGraduação em Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. Espírito Santo, 2009.

FERREIRA, Maria Cristina Leandro. O corpo enquanto objeto discursivo. In: PETRI, Verli; DIAS, Cristiane (Orgs). Análise do discurso: teoria, método e análise. Santa Maria: EDUFSM, 2013.

HERKENHOFF, Paulo. Adriana Varejão: fotografia como pintura. Rio de Janeiro: Artviva, 2006. MANDRESSI, Rafael. Dissecações e anatomia. In: CORBIN, Alain; Courtine, Jean-Jacques; Vigarello, Georges. História do Corpo: da renascença às luzes; da revolução á grande guerra; as mutações do olhar: o século xx. 3 volumes. Petrópolis: Vozes, 2008. NERI, Louise. Admirável mundo novo: os territórios barrocos de Adriana Varejão, 2001. In: Adriana Varejão. Takano Editora Gráfica, São Paulo, 2001. Disponível em: <http://www.adrianavarejao.net/pt-br/textos-epublicacoes/textos-selecionados>. Acesso em: 11 mar. 2014. NECKEL, Nádia Regia Maffi. Análise de Discurso e o Discurso Artístico. In: SEMINÁRIO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO, 2.,2005, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: UFRGS, 2005. p. 1-8. Disponível em:http://www.analisedodiscurso.ufrgs.br/anaisdosead/2SEAD/SIMPOSIOS/Na diaReginaMaffiNeckel.pdf. Acesso em: 3 mar. 2014. ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 10. ed. Campinas: Pontes, 2012. SCHWARCZ, Lilia Moritz; VAREJÃO, Adriana. Pérola imperfeita: A história e as histórias na obra de Adriana Varejão. Rio de Janeiro: Cobogó, 2014. SANTIAGO, Silviano. A ficção contemporânea e visionária de Adriana Varejão. In: DIEGUES, Isabel (Org.). Adriana Varejão: entre carnes e mares. Rio de Janeiro: Cobogó, 2009.

167


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A imagem do corpo kaingang nos Coran-Bang-Rê no século XVIII 1 Luane M. FREIRE (Universidade Estadual de Maringá- UEM) 2 Giuliano G. D. A. PIMENTEL (Universidade Estadual de Maringá UEM) 3 Resumo:

Tendo em vista as múltiplas documentações iconográficas que retratam as populações indígenas no Brasil, realizadas durante o período colonial, o tema deste trabalho diz respeito a construção da imagem do corpo indígena, especificamente da etnia Kaingang durante o século XVIII. Desta forma elencamos como objeto da pesquisa a sequência iconográfica atribuída a Joaquim José de Miranda, anexada ao documento escrito por Afonso Botelho de S. Paio e Sousa, referente a décima expedição militar aos sertões do Tibagi e Campos de Guarapuava, no atual estado do Paraná situada nos anos de 1771-1772, a mando do governador da capitania de São Paulo D. Luís Antonio, também conhecido como Morgado de Mateus. Para tal utilizamos na análise de imagens o método Iconológico desenvolvido pelo historiador de arte Erwin Panofsky (1892-1968). Foi possível constatar que na conjuntura em questão o corpo Kaingang, além de ser ponto de fronteira das relações de contato entre militares e indígenas, foi visualizado como ponto de estratégia bélica para ser utilizado a favor dos interesses coloniais deste período.

Palavras-chaves: Corpo – Imagem, Kaingang, Campos Guarapuava.

1

Este trabalho refere-se a uma parte da análise da pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física – UEM/UEL, na linha de pesquisa de Práticas Sociais, defendida no ano de 2014, da qual buscou um diálogo interdisciplinar entre os campos de conhecimento: Artes Visuais, Educação Física e História. 2 Professora Assistente no curso de Graduação em Artes Visuais locado no Departamento de Teoria e Prática da Educação (UEM), pesquisadora integrante Programa Interdisciplinar de Estudos da População/ Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história (LAEE-UEM). 3 Professor Adjunto na Graduação e no Programa de Pós- Graduação em Educação Física, orientador deste trabalho no Mestrado do Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física – UEM/UEL.

168


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1.Introdução Este trabalho consiste em uma a parte da análise desenvolvida na pesquisa de Dissertação, diz respeito à iconografia dos Kaingang na região dos Campos de Guarapuava-PR, no Século XVIII, constituído por quarenta ilustrações de autoria das de Joaquim José de Miranda e retrata o contato entre militares e os grupos Kaingang no ano de 1771. Neste trabalho temos como objetivo apresentar a investigação referente a este material iconográfico, no que condiz a análise do estilo, voltada para o levantamento das fontes literárias e as tradições representativas que auxiliam no estabelecimento da história das iconografias por nós analisadas. Para tal contextualizamos a etnia Kaingang no Paraná a partir das contribuições das literaturas históricas, antropológicas, etnológicas. Em seguida discutimos os elementos da forma presente nas iconografias, momento denominado por Panofsky (2012) como história dos motivos, nos quais são identificados no campo visual, as cores, as linhas e os volumes constituintes das imagens em questão. Apresentamos as estampas que compõe a sequência em questão e explicamos seu conteúdo geral. No segundo momento apresentamos Contexto de produção das iconografias, discorremos a respeito do contexto histórico de sua produção. Para tanto, apontamos as considerações de Bellotto (2007) condizente com a conjuntura das expedições militares de conquista aos Campos de Guarapuava, 1768 a 1774, a mando do governador da capitania de São Paulo D. Luís Antonio, também conhecido como Morgado de Mateus. Também trouxemos algumas considerações de Sevcenko (2003) sobre este determinado contexto. Por final, levantamos a história dos motivos, os quais apresentam a intenção consciente do artista por meio da correlação dos dados visuais condizentes ao período de sua construção. Com o intuito de detectar os estilos artísticos presentes nas iconografias, observamos a diferença entre as características dos personagens em cena em relação às paisagens. A respeito das paisagens partimos das considerações de Belluzzo e Piccoli (2003) que discutem a influência do estilo cartográfico no estilo das estampas, as quais foram produzidas por um engenheiro militar, Joaquim de Miranda. Dessa forma, trouxemos a discussão de Bueno (2011) a respeito da história do

169


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

desenho cartográfico e dos profissionais designados para sua realização, os engenheiros militares. Relacionamos os aspectos paisagísticos das estampas com as linguagens, códigos e convenções presentes neste estilo de desenho. Em relação aos personagens presentes nas estampas, apontamos os possíveis cânones em suas configurações corporais, vistos na História da Arte que influenciaram na realização das estampas referente à representação da figura humana. Identificamos a influência do estilo Renascentista e Barroco; sobre o primeiro nos fundamentamos em Panofsky (2012), em relação ao segundo, especificamente no contexto brasileiro, temos base em Tirapeli e Salomão (2001) e, no que condiz a história da arte europeia, partimos de Gombrich (2012) e Argan (2004). Desse modo, exploramos as relações iconográficas a respeito das estampas. 2. Contextualização: A População Kaingang no Paraná Neste tópico discorremos de modo geral sobre a etnia Kaingang, retratada nas iconografias aqui analisadas.

Apresentamos as contribuições

das literaturas históricas, antropológicas, etnológicas a respeito desta população no Paraná. Mota (2009) identifica que há várias evidências que demonstra a presença desta etnia ao longo da história e em várias partes desta região, em informações de relatos de viajantes, relatórios de expedições militares,

científicas,

governamentais,

ofícios,

além

de

evidências

arqueológicas. O autor esclarece que há quatro etnias que ocupam o estado do Paraná há 3.000 AP, das quais temos conhecimento desde os primeiros contatos com os colonizadores no século XVI: Por ocasião da chegada dos primeiros europeus no início do século XVI já se encontravam na região as populações indígenas conhecidas hoje de históricas. São elas os Guarani e Xetá do tronco linguístico Tupi, e os Kaingang e Xokleng do tronco linguístico MacroJê (MOTA, 2009, p. 81).

Dentre as etnias que ocuparam e ocupam a região do Estado do Paraná, encontram-se os Kaingang definidos pelos estudiosos de linguística como pertencentes ao tronco Macro-Jê, (WIESEMANN, 1978). A população está situada

em

grandes

extensões

do

território

da

América

do

Sul,

compreendendo:

170


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina [...] desde o Tietê em São Paulo, até os campos do sul do rio Uruguai no Rio Grande do Sul. Seus limites a leste foram as vertentes orientais da Serra e Mar e, a oeste, as barrancas do rio Paraná. Neste imenso território que abrangia terras dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e partes da Argentina, constituído por grandes extensões de florestas tropicais e campos, cortados por grandes rios como o Tietê, Paranapanema, Tibagi, Ivaí, Piquiri, Iguaçu e Uruguai [...] (MOTA, 2009, p. 91).

A respeito do Paraná, o autor ressalta que, mesmo não havendo uma datação exata da ocupação desta população no estado, existe a possibilidade dos Kaingang e Xokleng terem chegado primeiro na Região do que a etnia Guarani. Tal constatação parte da existência de sítios arqueológicos destes grupos abaixo dos sítios Guarani. No início do século XVII os Guarani progressivamente ocuparam a região, os vales e rios deste estado, questão que resultou na migração dos Kaingang para o centro-sul, dos quais ficaram confinados nos territórios interfluviais. No final deste mesmo século ocorreu uma redução da população Guarani e consequentemente os Kaingang retornaram a expandir suas ocupações pelo Paraná. No século XVIII, no momento em que ocorreram as primeiras expedições coloniais, surgiram os registros das toponímias atribuídas pelos Kaingang para denominar seus territórios: Koran-bang-rê (campos de Guarapuava); Krei-bang-rê (campos de Palmas); Kampo-rê (campo Erê-sudoeste); Payquerê (campos entre os rios Ivaí e Piquiri hoje nos municípios de Campo Mourão, Mamborê, Ubiratã e outras adjacentes); Minkriniarê (campos de Chagu, oeste de Guarapuava no município de Laranjeira do Sul); campos de Inhoó (em São Jerônimo da Serra) (MOTA, 2009, p. 84).

A primeira toponímia citada pelo autor, “Koran-bang-rê (campos de Guarapuava)”, refere-se ao local em que foram retratas as iconografias. Ao investigar a luta e resistência desta população perante a colonização de seus territórios, dentre o seu rol de análises, investiga a expedição aos campos de Guarapuava comandada pelo tenente-coronel Afonso Botelho, da qual resultou as iconografias de Joaquim José de Miranda. Para o autor, tal expedição tratou-se de uma ofensiva, em que durante sete anos foram explorados os rios Iguaçu e Ivaí, além de suas adjacências. Ao total teve duração de 1768 a 1774, onde aparentemente o contato entre os Kaingang e militares foram pacíficos. Contudo, posteriormente, ocorreram embates que acabaram em mortes.

171


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

“Finalmente, em 1774, Botelho retira-se da região sem conseguir seu objetivo: conquistar os campos de Guarapuava” (MOTA, 2009, p. 129). Portanto, o autor identifica em tais fatos uma forte resistência por parte dos Kaingang em relação à ocupação de seus territórios. Enquanto o objetivo do governo era reduzir os bárbaros à “civilização”, introduzi-los no grêmio da Igreja e fazê-los respeitar o rei, o dos índios era expulsar os intrusos de suas terras, fossem os fazendeiros e seus gados, fossem os viajantes que cruzavam seus territórios ou as forças armadas da colônia (MOTA, 2009, p. 131).

Frente aos conflitos dos séculos e XVIII. Diante da resistência Kaingang no Paraná, Mota e Novak (2008) apontam que, até 1774, os Kaingang resistiram no território situado nos Campos de Guarapuava, ou os Koran-bangrê (Clareira Grande), como denominado pela etnia. Este momento condiz com nosso objeto de pesquisa, em específico o contexto de produção da sequência iconográfica.

3. Análises: os “elementos da forma” das iconografias Este tópico consiste na descrição das iconografias aqui analisadas, referentes a sequência de 40 ilustrações atribuídas a Joaquim de Miranda que acompanham um documento de relato a respeito de expedições organizadas aos sertões do Tibagi ao longo dos anos de 1768-1774 escrito por Afonso Botelho de S. Paio e Sousa destinado à Rainha de Portugal, D. Maria I, em 1777. Neste momento desenvolvemos o primeiro nível de análise que perpassa nosso objeto de pesquisa, o “ciclo de Miranda”, que consiste na análise pré-iconográfica das imagens, isto é, a descrição da perspectiva formal sobre suas composições em geral. Como este trabalho consiste em parte da análise da pesquisa de dissertação, sintetizamos as descrições das imagens a partir da divisão das estampas por sequências de acordo com os acontecimentos da expedição por data. Tendo em vista apresentar uma breve descrição formal da narrativa retratada. 1ª Sequência: Retratos dos homens e mulheres Kaingang

172


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 13 – Estampa 1 e 2, Joaquim José de Miranda, século XVIII, Guache e Aquarela, 42,5 x 55 cm. Fonte: Belluzzo et al. (2003

A primeira sequência que compõe as estampas é uma exceção em relação às demais, pois somente foram ilustradas figuras isoladas, tanto os homens como as mulheres que habitavam os Campos de Guarapuava, apresentando tal população em forma de retrato. Não há uma divisão consistente de planos; a ênfase está nos sujeitos ali retratados. Encontra-se somente um pedaço de terreno abaixo dos pés dos índios, no fundo da imagem, e não há referência a nenhuma localidade, já que foi somente preenchido por uma cor amarelada, elemento crucial para destacar a imagem dos indígenas. Frente a este apelo visual, fica clara a intencionalidade dos expedicionários: descrevê-los, principalmente as características dos seus corpos. 2ª Sequência: Primeiro encontro entre os Kaingang e os militares nos Campos de Guarapuava em 16 de Dezembro de 1771

Essa segunda sequência demonstra o primeiro encontro da expedição com os indígenas nos campos de Guarapuava. Consiste na primeira parte do relatório, referente aos acontecimentos do contato entre militares e índios Kaingang, denominado como “Relação do Primeiro encontro, que o tenentecoronel Afonso Botelho de S. Paio e Sousa teve com os índios do sertão do

173


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Tibagi, nos campos de Guarapuava aos 16 e 17 de Dezembro de 1771” 4, composta pelas cenas de número 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Observamos que, ao longo da sequência, a constituição física dos sujeitos em ação é semelhante.

3ª Sequência: A notícia do encontro e segundo contato entre militares e Kaingang, dia dezesseis e dezessete de dezembro de 1771

Observamos, visualmente, a transição de sequência a partir da modificação do cenário paisagístico. Além disso, ocorre uma alteração na narração do relato. Os acontecimentos da 3ª sequência possuem, como cenário, um emã 5 Kaingang que tinha sido abandonado onde os militares ficaram acampados. No relato consta que anteriormente, ao contato com os Kaingang, no dia quinze de dezembro de 1771, o tenente-coronel Afonso Botelho saiu de seu acampamento acompanhado de outros militares para fazer o reconhecimento dos Campos de Guarapuava e, ao passarem o rio Jordão, encontraram, próximo a um riacho, um rancho que provavelmente fora habitado por índios, onde os militares ficaram acampados. A terceira sequência retrata o retorno de Cascais com seus camaradas a este alojamento provisório e a visita dos indígenas ao local. Os fatos se apresentam de acordo com a sucessão de eventos vivenciados pela expedição, logo após o convite feito pelo tenente Cascais na cena 11, o qual indica para o índio onde se encontrava o tenente-

4

Todas as citações referentes aos relatos da expedição neste tópico estão contidas no documento: BOTELHO, A. Notícia da Conquista e descobrimento dos sertões do Tibagi. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1956. v. 76. Anais da Biblioteca Nacional. 5 De acordo com Mota e Novak (2008) emã consiste no termo utilizado pelos Kaingang para designar seus locais de moradias.

174


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

coronel. As estampas que demonstram esta segunda ocasião de contato entre militares e índios têm início na estampa 13 e terminam na estampa 21. 4ª Sequência: Continuação do dia 17 de dezembro de 1771, militares visitam o alojamento dos Kaingang

Novamente ocorre uma modificação do cenário, em específico quanto aos elementos paisagísticos. Desse modo visualizamos que os eventos da 4ª Sequência se passam no alojamento dos indígenas, ocasião em que os militares seguem em direção deste local como tinham prometido e, a partir deste ato, possivelmente procuram demonstrar que são confiáveis. As cenas que sucedem iniciam na estampa 22 e terminam na estampa 26. Da 5ª a 10ª Sequência: Aos 18 de dezembro de 1771 a 11 de Janeiro de 1772:

175


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

As estampas seguintes abarcam da quinta a décima sequência, compreendendo os últimos episódios do contato entre Kaingang e militares. Estes últimos acontecimentos têm início na estampa vinte e sete e terminam na estampa quarenta. Vale destacar a falta da estampa trinta e nove, a qual foi extraviada e até hoje nada se sabe sobre seu paradeiro (SEVCENKO; 2003). Contudo no relato contém sua descrição. O cenário novamente foi modificado; em sua maioria tais acontecimentos ocorrem no porto dos militares, próximo ao rio Jordão, uma espécie de acampamento que contém todos os recursos necessários para a expedição. Provavelmente seja o local em que toda a tropa permaneceu alojada. Com exceção de três estampas, as de número 31, 36 e 38. Nestes acontecimentos foram retratados a forma como os Kaingang progressivamente atacaram a expedição e expulsaram os militares de seus territórios. Segundo Mota (2009), após o desfecho do ataque, os Kaingang começaram a matar os bois, a perseguirem os militares e também mataram os cavalos. Desse modo, as estampas retrataram a vitória dos Kaingang sob os militares, nesta tentativa de conquista dos Campos de Guarapuava.

4.Contexto de produção das iconografias A produção do nosso objeto de análise, as 40 ilustrações atribuídas a Joaquim de Miranda. Retrata as expedições organizadas aos sertões do Tibagi ao longo dos anos de 1768-1774, a mando da capitania de São Paulo, durante o governo de D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão. Bellotto (2007) esclarece que D. Luís Antônio foi nomeado para governar a capitania de São Paulo no momento de sua restauração pelo Decreto de 5 de janeiro de 1765. Uma das diretrizes dada ao seu governo, que procedia do governo central, era de defesa da região Sul contra a ameaça espanhola e exploração dos sertões. Frente a esta questão, a capitania obteve um corpo de tropa formada por seis Companhias de Infantaria e Artilharia. No quadro de militarização do governador, constava o seu ajudante de Ordens e primo, Afonso Botelho de Sampaio Souza, o autor do documento sobre as expedições do Tibagi e comandante. Este governo visava a exploração territorial e conquista de “novos sertões”, que compreendia as áreas do Iguatemi, Tibaji e a dos Campos de

176


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Guarapuava, local retratado nas ilustrações, atualmente tais regiões pertencem ao estado do Paraná. O chamado 'sertão do Tibagy' e os Campos de Guarapuava aparecem freqüentemente juntos na documentação; são áreas contíguas. Pela primeira designação compreende-se todo o vale do rio Tibagi, do rio Ivaí, a serra de Apucarana, até os cursos do rio Corumbataí e Mourão. Os Campos de Guarapuava ficam a sudoeste desta áreas, atingindo o curso do rio Iguaçu (BELLOTTO, 2007, p. 136).

A autora esclarece que a expedição era de atribuição do governo à custa da fazenda real e organizada por Afonso Botelho. No que diz respeito a documentação iconográfica referente a expedição, segundo Belluzzo e Piccoli (2003) faltam muitas informações sobre o histórico desta obra, pois não se sabe quem a teria guardado e em que momento teria surgido no mercado de arte. Somente há referência da proveniência da série atribuída a Joaquim José de Miranda, em um catálogo de leilão da Sotheby’s de Nova York com data de 1985. Tais estampas são dadas como “presumably lost for over 200 years”. Atualmente, este material pertence à coleção particular Beatriz e Mário Pimenta Camargo, colecionadores de arte que adquiriram a obra no referido leilão. Em 2003 esse material foi publicado pela BNP Paribas, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura. O contexto de produção das referentes iconografias condiz com as expedições ao Tibagi e aos Campos de Guarapuava, das quais eram parte das estratégias de Morgado de Mateus em expandir os domínios territoriais portugueses e que ao mesmo tempo buscou estabelecer um povoamento da região por meio da catequização dos índios. Estratégia que visava impedir a expansão espanhola nestes territórios. Para Morgado de Mateus a ocupação destes territórios percorridos pela expedição lhe daria notoriedade perante a Coroa Portuguesa. A Coroa, entretanto, compreendia tal ação como secundária e afirmava que a função do governador deveria ser defender diretamente o Rio Grande do Sul. Até 1771 a Coroa incentivou tais expedições, porém não havia como expender esforços com a defesa ao Rio Grande e as expedições de conquista nos sertões. Além disso, no que diz respeito às expedições ao Tibagi e aos Campos de Guarapuava, foram efetuadas onze expedições de tentativa de conquista, entre os anos de 1768 e 1773, e pelo que podemos observar

177


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

sem sucesso em relação ao estabelecimento de povoamento na região, em razão dos ataques indígenas.

5. ANÁLISE DO ESTILO Neste momento, investigamos os possíveis estilos presentes nas estampas. Para isso, trabalhamos com o segundo nível de análise do método iconológico de Panofsky (1892-1968), nomeado como história dos “motivos”; condiz com a interligação entre fontes literárias e as tradições de cunho representativo para estabelecer as histórias iconográficas. Para tal investigamos a questão dos estilos presentes nas iconografias de Miranda. De acordo com Panofsky (2012), a pesquisa sobre os cânones na história da arte contribui para a compreensão de que determinados sistemas de proporções humanas, utilizadas por artistas de um dado período da arte, demonstram a forma como tais regras exerciam influência dentro de uma determinada realidade. A história dos estilos, entretanto, não é somente realizada na análise dos cânones humanos, mas em qualquer investigação sobre a forma em relação ao seu contexto histórico. Diante deste momento, apontamos os aspectos referentes ao estilo da paisagem e, dos personagens retratados nas estampas. Em relação à paisagem, Belluzzo; Piccoli (2003) apontam alguns caminhos possíveis para a compreensão de sua configuração. Para tanto, relembramos em síntese o momento histórico de sua produção, o século XVIII, que foi o momento de ação política do Marquês de Pombal (1699-1782) 6 na permanência e conquista dos territórios brasileiros, em concomitância com alianças e tensões entre D. Luís de Almeida Marquês de Lavradio, Vice-Rei do Brasil no Rio de Janeiro, e com D. Luís Antonio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, capitão e governador da Capitania de São Paulo. Sobre as questões históricas, as autoras contextualizam que o desenho constitui parte ativa do projeto de conquista da América portuguesa.

6

Sebastião José de Carvalho e Melo, português conhecido como Marques de Pombal, procedia de uma família de pequena nobreza, participou do exército por um curto período foi membro da academia Real de História. Iniciou sua vida pública em 1738 como diplomata, em 1750 no reinado de D. José I assume as atividades administrativas em Portugal até 1777 (MACIEL; FERREIRA NETO, 2006).

178


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Os cartógrafos portugueses foram diferenciados no ofício de traçar mapas e cartas para orientação dos mares no século XVI. No segundo momento, contudo, no ciclo dos engenheiros militares, emerge o engenheiro desenhista, e sua função consiste em delimitar e em proteger os limites geográficos da América portuguesa. Além de abrir caminhos e traçar fronteiras nas cartas, também projeta fortificações, já que “[...] o desenho adquiriu dimensão constitutiva da história e alcançou notável expressão” (BELLUZZO; PICCOLI, 2003, p. 44). Para as autoras, a linguagem do desenho cartográfico foi renovada a partir do reinado de D. João V com a sistematização dos signos cartográficos até o período pombalino e de D. Maria I. Elas ainda ressaltam que, no último quartel do século XVIII, há uma geração de luso-brasileiros que se formam como naturalistas em Coimbra, “[...] para os quais o desenho seria um meio de inventariar povos e recursos naturais” (BELLUZZO; PICCOLI, 2003, p. 44). Tais desenhistas agiam concomitantes aos engenheiros militares nas explorações científicas e viagens demarcatórias no vice-reinado do marquês de Lavradio, entre 1779 a 1790. Dessa forma, as autoras afirmam que a ação do sujeito a quem foi atribuído a confecção das estampas, José Joaquim de Miranda, está inserida nesse momento, e denominam o estilo de seu desenho como cartográfico. Conforme mais se consolidavam as convenções, mais escassas tornamse as expressões livres e, por tal razão, no século XVIII há poucos desenhos no estilo cartográfico que ilustram personagens, sendo geralmente o foco paisagístico. Dessa forma, as estampas de Miranda constituem uma exceção, pois focalizam os personagens. Belluzzo e Piccoli (2003), porém, observam que a ostentação dos uniformes militares era um motivo visto frequentemente nas representações da colônia, e assim é comum a figura fardada nos relatórios de expedições e nos desenhos dos engenheiros militares. Para Sevcenko (2003), as estampas foram produzidas junto com o relatório, com o propósito de transmitir um tratamento humano e cordial dos militares para com os indígenas que representassem a fidelidade do governo perante as prescrições da política indigenista de Pombal. Como mencionamos, no século XVIII há pouco espaço nos desenhos cartográficos para retratar seres humanos. Geralmente, os personagens eram encontrados nos momentos em que os desenhistas podiam se expressar

179


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

livremente, entretanto, quanto maior a consolidação das convenções, mais escassas se tornam as representações de pessoas. Além disso, o desenho militar se difere das produções artísticas de pura contemplação e, por tal motivo, progressivamente os sistemas de códigos foram consolidados. Bueno (2004) observa que no manual para desenhos voltados para os engenheiros militares, “O engenheiro portuguez (1728/1729)”, são encontradas convenções e códigos de representação cartográfica no que diz respeito aos aspectos paisagísticos, correspondendo os caminhos, os montes e serras, as pedreiras (ravinas, corrente fluvial, barranco), as vinhas, os pomares e arvoredos, as terras lavradas, as hortas e jardins, os rios, as ribeiras e pântanos e os prados (terreno coberto de plantas herbáceas que servem para forragem). Dessa forma, temos poucos referenciais que nos levam a compreender os cânones de representação da figura humana no caso do estilo cartográfico de desenho, e não há convenções voltadas para esta questão nos tratados. Apontamos, porém, algumas comparações com os possíveis cânones vistos na História da Arte que provavelmente influenciaram na confecção das estampas no que se refere à representação da figura humana. Em relação às fontes literárias da arte grega e suas teorias das proporções, o autor aponta para Policleto (c. 460 -c. 420-410 a.C) conhecido como fundador da antropometria clássica grega. Refere-se também a Vitrúvio autor que retorna a todos os teóricos da antiguidade grega. Neste Panofsky (2012) identifica que, para os gregos, a beleza consiste nas proporções harmoniosas entre as partes, e não nos elementos isolados. Portanto, os gregos procuraram estabelecer relações entre os membros que anatomicamente se diferenciavam entre si com o corpo como um todo; foi a representação de corpo humano mais próximo do real até então vista. O sistema medieval apropriou-se de algumas noções sobre as

dimensões

do corpo formuladas pelos

gregos,

e

desenvolveram a medida da figura humana a partir do comprimento da cabeça ou face, isto é, o corpo é composto a partir da medida de nove cabeças. Panofsky (1979) ainda elucida que tal cânone perdurou na teoria da arte em diversos períodos, expressando um papel importante dentre os séculos XVII e XVIII. Nas estampas de número 1, 2, 3, 4 e 5 foi possível medir a proporção humana da composição dos corpos e identificar o cânone de nove

180


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

cabeças. Além disso, as estampas foram produzidas durante o século XVIII, fato que reforça a ideia de que foi usado tal sistema de proporção. Esse cânone estava presente em vários estilos, mas o movimento artístico que mais se aproxima das estampas provavelmente seja a arte desenvolvida no período do século XVIII em São Paulo. Como visto em Bellotto (2007), a expedição ocorreu a mando de Morgado de Mateus, governador desta capitania do período de 1765 a 1775, e, possivelmente, o engenheiro desenhador escolhido para a função de confeccionar as estampas residia nesta região. Com isso, Tirapeli e Salomão (2001) apontam contribuições importantes a respeito das pinturas coloniais paulistas. Os autores afirmam que por muito tempo as manifestações artísticas em São Paulo, durante os séculos XVII e XVIII, foram consideradas simplistas e, por esta razão, muitos historiadores a avaliam como expressões populares e ingênuas. Assim, por muito tempo, tal manifestação foi denominada como “barroco sertanista”. É interessante observar que este mesmo período mencionado pelos autores, entre 1770-1800, coincide com o momento de produção das estampas. Desta maneira percebemos nos vários trabalhos apontados pelos autores de pintores atuantes na capital paulista, semelhanças com a configuração das imagens humanas das respectivas iconografias, visto nos aspectos das linhas curvas utilizadas, dos olhares voltados para o alto e do corpo representado de maneira robusta. O apelo aos elementos das formas como as linhas curvas e os contrastes de luz e sombra são aspectos próprios do movimento artístico Barroco, dos quais contêm finalidades específicas. Como constatado por Argan (2004), neste movimento há a existência da relação entre pintura e poesia e, em específico, a ligação entre retórica e a arte barroca. Para este autor, toda a técnica implica uma finalidade; nas pinturas barrocas visualiza que as cores são empregadas para “[...] persuadir os olhos, como a graciosidade dos versos na Poesia” (ARGAN, 2004, p. 35). Mesmo reconhecendo que para a própria existência da arte se faz necessário a presença do artista, da obra e do terceiro elemento que consiste no público, identifica que, até o surgimento do Barroco, a “[...] arte não visava senão a suscitar admiração pela beleza de sua forma” (ARGAN, 2004, p. 35). A partir deste movimento surgia a possibilidade de exaltar reações sentimentais no observador, uma vez que tal estilo procurava

181


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

elaborar meios para despertar reações no público. Logo, a criação de uma pintura de paisagem não necessitava de uma precisão realista e, assim, muitas de suas técnicas rompem com os modelos clássicos, como a gradação de tons que até então eram harmônicas e, neste momento, passam a ser contrastantes. A arte não é mais que uma técnica, um método, um tipo de comunicação ou de relação; mais especificamente, é uma técnica da persuasão que deve levar em conta não só as próprias possibilidades e os próprios meios, mas também a disposição do público a que se dirige. (ARGAN, 2004, p. 35).

Desse modo, vemos em Argan (2004) que a arte barroca apresenta a representação como discurso. Para o autor, qualquer assunto pode ser aplicado neste estilo, mesmo reconhecendo que nessa arte prevalecem os motivos religiosos e morais e, justamente pelo seu poder de persuasão, é que foi amplamente utilizada pela igreja Católica com a finalidade de propaganda. Além disso, tal religiosidade identificada nas obras é operada a partir da disposição sentimental do público. Perante o exposto, identificamos a influência de dois estilos presentes nas estampas, o cartográfico que condiz com a disposição paisagística e o barroco em relação à configuração dos corpos dos personagens. Em ambos visualizamos que o desenho não é realizado como mera contemplação, mas sim com intuito, desígnio, intento, isto é, como um discurso visual em concomitância com o discurso narrativo presente no relato.

5.Considerações finais Ao analisarmos as sequências iconográficas atribuídas a Joaquim José de Miranda, as quais retratam os Kaingang no contexto dos Coran-Bang-Rê do século XVIII, identificamos que tais imagens foram produzidas a partir da lógica militar, especificamente por um engenheiro militar, das quais estavam envolvidas com a concepção de desenho deste período. O desenho passa a ser concebido como um meio de se projetar algo. Os traçados e os riscos correspondem a um intuito, um desígnio, havendo uma estreita relação entre o desenho e os interesses políticos. Portanto, a Coroa utiliza neste período o desenho como instrumentos de auxílio para domínio dos territórios e riquezas dos locais colonizados. No caso

182


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

analisado,

as

estampas

de

Miranda,

identificamos

alguns

aspectos

diferenciados referentes ao estilo das paisagens e dos personagens. Nas paisagens são notáveis as influências do estilo cartográfico realizado pelos engenheiros militares, profissionais que trabalhavam em prol da Coroa. Contudo, em relação ao corpo no século XVIII, há poucos espaços nos desenhos destes profissionais para retratá-los. Além disso, nos manuais de ensino destes profissionais somente são encontradas convenções de desenho referentes à paisagem. Desse

modo,

procuramos

levantar

quais

estilos

artísticos

que

predominavam no Brasil naquele momento, e quais deles poderiam ter exercido influência sobre as configurações dos corpos Kaingang de Miranda. Vimos que em confluência com as expedições ocorria o Barroco Sertanista em São Paulo. Há poucas evidências sobre a arte paulista do período. Dentre as dificuldades de compreensão sobre a questão elenca-se o estatuto do artista na época, que evidencia que provavelmente tais profissionais exerciam outros ofícios, entre eles a possibilidade de enquadrar-se na função de engenheiro militar. Além da confluência da conjuntura da arte paulista com as expedições, as imagens referentes a anjos e santos, muito presentes nestes trabalhos, possuem características bem próximas com os índios retratados por Miranda.

REFERÊNCIAS: ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL. Notícia da Conquista e descobrimento dos sertões do Tibagi. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1956. v. 76. AMOROSO, M. R. Guerra e mercadorias: os Kaingang nas cenas da “Conquista de Guarapuava”. In: ______. Do contato ao confronto: a conquista de Guarapuava no século XVIII. São Paulo: BNP Paribas, 2003. p. 27-41.

ARGAN, G. Imagem e persuasão: ensaios sobre o barroco. In: AMOROSO, M. R. (Org.). Do contato ao confronto: a conquista de Guarapuava no século XVIII. São Paulo: BNP Paribas, 2003. p. 27-41. BAPTISTA, S. Etnoarqueologia dos grafismos Kaingang: um modelo para compreensão das sociedades Proto-Jê meridionais. 2001. 367 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social)-Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

183


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

BELLOTTO, H. Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1775). São Paulo: Alameda, 2007. BELLUZZO, A.; PICCOLI, V. Desenho e conquista territorial. In: BELLUZZO, A. M. de M. et al. Do contato ao confronto: a conquista de Guarapuava no século XVIII. São Paulo: BNP Paribas, 2003. p. 44-53. BOTELHO, A. Notícia da conquista e descobrimento dos sertões do Tibagi. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1956. v. 76. Anais da Biblioteca Nacional. BUENO, B. Decifrando mapas: sobre o conceito de “território” e suas vinculações com a cartografia. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 12, p. 193-234. jan./dez. 2004. ______. Desenho e desígnio: o Brasil dos engenheiros militares (1500-1822). São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2011. FREIRE, Luane Maciel. A imagem do corpo Kaingang nos Coran-bang-rê no século XVIII. 2014. 281 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física)– Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2014. GOMBRICH, E. H. A história da arte. Tradução: Álvaro Cabral. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. MOTA, L. As guerras dos índios Kaingang: a história épica dos índios Kaingang no Paraná (1769-1924). 2. ed. Maringá: Eduem, 2009. MOTA, L.; NOVAK, E. S. Os Kaingang do Vale do Rio Ivaí-PR: história e relações interculturais. Maringá: Eduem, 2008. PANOFSKY, W. Significado nas artes visuais. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1979. SEVCENKO, N. O ciclo de Miranda: utopia indigenista no Brasil pombalino. In: BELLUZZO, Ana Maria de Moraes et al. Do contato ao confronto: a conquista de Guarapuava no século XVIII. São Paulo: BNP Paribas, 2003. p.15-23. TIRAPELI, P.; SALOMÃO, M. Pintura colonial paulista. In: TIRAPELI, P. (Org.). Arte Sacra Colonial: barroco memória viva. São Paulo: Ed. da UNESP, 2001. p. 90-117

184


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

CERTA VOZ NA NOITE RUIVAMENTE... Claudio LUIZ GARCIA (Universidade Estadual de Londrina) 1 "E só de voz-em-cio a bailadeira astral -\ E nessa voz-Estátua, ah! nessa voztotal,\ É que eu sonho esvair-me em vícios de marfim...” (12-14) Mário de Sá-Carneiro

Resumo:

O artigo apresenta o seguinte objeto de discussão: as idiossincrasias de um artista-professor, pesquisador em artes e as vicissitudes de um departamento de artes. A partir dela, uma inquirição: de que modo o "tempo" (sucessivo e simultâneo) configura uma mitologia discursiva na universidade, no-meio-dotrabalho? De que maneira um discurso verbal e visual, ora provocativo, ora précientífico, ora pré-artístico, recria a estética, a ética e a verdade na educação? A metodologia baseou-se nas experiências de campo sendo desenvolvidas diversas performances que culminaram na instalação maior - A Cortina Espelho. Metáforas do cotidiano, da disciplina Poéticas Contemporâneas, foram colhidas para gerarem o discurso apresentado no artigo subsequente.

Palavras-chaves: Verdade; Estética; Ética; Artes

1

Vice chefe do departamento de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina

185


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução Esse artigo apresenta um discurso gago. Mais um confronto do que comparações entre as atividades práticas de uma disciplina em artes visuais e as três obras referências que alimentaram a nossa reflexão de professor. Ora as frases do presente texto foram insólitas, ora formadas pelos contos de Guimarães Rosa, ora pelo de Machado de Assis2, e também pelo filme de Andrei Tarkoviski. As três obras, intituladas - O Espelho - serviram de base para se enxergar como ser autêntico e buscar metodologias na formação de professores. Um texto caleidoscópio no qual paráfrases e pensamentos oscilam entre todas essas instâncias, literatura, cinema, artes visuais (instalações e performances). Essa atitude metodológica de escrita vem ao encontro dessas três obras homônimas que dirigiram as reflexões das atividades práticas de uma disciplina a ser apresentada nesse artigo. É menos de caráter comparativo e mais de confrontação entre as obras em palavras, sons, imagens e a nossa prática principal em “poéticas contemporâneas", disciplina de artes visuais do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). A proposta oferecida no início da referida disciplina foi a de intervenção no

ambiente/espaço

do

campus

universitário

em

que

criamos

performances/rituais, conversas em salas de aulas e na galeria do Departamento de Artes Visuais (DeAV), da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O conjunto de atividades culminou na instalação de uma cortina entre o prédio das Artes e da Pedagogia da UEL. Uma série de raciocínios e intuições tomou- tanto tempo, a ponto de se precisar recorrer a escritores que nos mostraram caminhos inusitados no interior das conversas e da escrita. Nos encontros/aulas não se enxergava nada, era o vazio. Guimarães Rosa escreve: "tempo, desânimos, esforços. Dela (experiência) me prezo, sem vangloriar-me (...) penetrando conhecimento que os outros ainda ignoram." (ROSA, 2008, p.76)

2

http://www3.universia.com.br/conteudo/literatura/O_espelho_de_machado_de_assis.pdf

186


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 1 imagem do autor

A instalação final foi nominada de "Cortina Espelho". Guimarães Rosa dirige o pensamento: "Fixemo-nos no concreto. O espelho, são muitos, captando-lhe as feições; todos refletem-lhe o rosto, e o senhor crê-se com aspecto próprio e praticamente imudado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas que espelho?"(2008, p.76). A cortina no concreto revelou-se um grande espelho - a instalação e os fatos, começaram-se a suceder. Tais fatos nos mostraram uma ficção que culminaram em verdades. Relatos

autobiográficos

misturaram-se

com

descrições

feitas

pelas

professoras/estudantes do PARFOR/Artes Visuais/2015. Quando da nossa contratação como professor adjunto na UEL, o pano de fundo já estava ali, no DeAV. Hoje, depois de cinco anos, começo a ver um horizonte de sentido que se manifesta à nossa frente em "verbos túrgidos". Além dos autores já citados, segui outros, a saber, Raduan Nassar e, também, pensadores, tais como: Edmund Husserl, Merleau-Ponty etc. O discurso aqui utilizado, fruto de verdades relativas, foi tecido no campo da estética e da ética. O que as artes podem trazer para as discussões nas universidades e escolas? Para não nos perdermos, traçamos um diagrama no

187


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

qual foi traçada a linha do horizonte de sentidos, onde nasce e morre o que chamamos de estética pedagógica.

2. O Diagrama

Figura 2 Imagem do autor

De fato, a experiência surgiu de um projeto de pesquisa, iniciado em 2011, quando foram discutidas questões metodológicas na disciplina de Gravura. Essa atividade prática foi brevemente suspensa para dar lugar ao que se chamou, na época, de "Cerimônias Oblíquas". 3 O que aqui escrevemos, além de consequências dessa época, foi algo muito próximo do real vivido, escrito no calor das disputas atuais, ocorridas em pensamento, enquanto instalávamos a Cortina Espelho entre os prédios das Artes e da Pedagogia. Essa atividade foi um desdobramento das cortinas esticadas nas Cerimônias Oblíquas. As reflexões em torno de nosso tema - estética pedagógica - foram cercadas por três pontos: verdade, estética e ética. Cada um será mostrado por meio de uma narração ficcional que apresentará algumas relações com fatos reais, mas que foi criada como uma experiência artística que gerou uma

3

Artigo apresentado no 22 Encontro Nacional, anpap, 2013.

188


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

organização de pensamento para cercarmos a nossa preocupação maior, que é a formação de professores de artes visuais. A literatura ordenou as conversas e o pensamento, o cinema deu rumo à investigação da imagem/cortina. Da cortina ao espelho foi um pulo. Os filmes projetados nela e o discurso verbal são opostos complementares para formar o campo da educação pelas artes visuais. A pesquisa abordou diversos aspectos dos participantes, tais como: suas preocupações relativas ao final do curso PARFOR, o tempo de permanência longe de casa, o sacrifício de costurar na cortina etc. O lugar onde se desenvolveram tais experiências idiossincráticas foi o campus universitário, os corredores do prédio das artes e da pedagogia, nas salas de aulas, por meio de variadas conversas individuais e coletivas com os estudantes que deixaram revelar as intrigas, as mentiras, as fofocas etc. Há de se perguntar: por que abordar assuntos passageiros? Respondemos: quando se prolonga demais sobre alguns boatos é porque são fatos verdadeiros. Portanto, necessitamos investigá-los. No meio desse caldo todo, o professor, autor desse artigo, viveu todas essas experiências. Enfim, afirma que as artes, nas escolas e universidades, sobreviverão desde que a verdade, a ética e a estética sejam abordadas simultaneamente. Assim, o teor desse artigo, ora ficcional, ora real, caracteriza-se como um relato selvagem de situações que ocorreram em sua própria mente, quando seu corpo viveu certas situações oblíquas, brutas, sinceras, espontâneas demais. É propriamente um professor, antes artista, e agora, também, pesquisador. As linguagens artístico-visuais na universidade buscam diálogos com a filosofia e a poesia - os poemas de Mário de Sá-Carneiro deram origem ao nome e norteou esse artigo. 3.

Os problemas do "mundo da vida" como uma parte da

disciplina de Poéticas Contemporâneas O mundo da universidade, mais particularmente do DeAV da UEL, foi o lugar do artista para a pesquisa em educação (verdade, estética e ética), entre 2010-15. Portanto, os fatos/verdades serviram para as reflexões sobre a disciplina Poéticas Contemporâneas, ministrada no PARFOR. Poéticas no

189


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

sentido de práticas artísticas centradas nas experiências de artistas para a pesquisa em educação. O mundo da universidade nos mostrou como um poço de contradição. E para compreendê-lo valorizamos o que "já está sempre 'ali', antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em reencontrar esse contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe, enfim, um estatuto filosófico." (MERLAU-PONTY, 2006, p.1) O que sempre esteve ali, no DeAV, nós o compreendemos como parte do mundo da Universidade para o qual dirigimos nossos esforços e que nos apontaram para uma necessidade urgente de compreensão e de criação de uma ordem nos pensamentos afunilados na disciplina Poética Contemporânea, em fevereiro/março de 2015. Merleau-Ponty, acima citado, aponta para o contato ingênuo com esse mundo acadêmico, pode não ser bem assim, mas... antes de qualquer premissa, assumimo-nos como pessoas animadas a crer que a arte contemporânea encontra solo fértil para as suas proposições em ambientes educativos e, portanto, culturais. O lugar escolhido, então, foi entre os dois prédios, como dissemos anteriormente - o das Artes Visuais e da Pedagogia. A nosso ver, dois opostos complementares, que se juntarmos dados qualitativos e quantitativos, em proporções iguais, metade de cada área, atingiria o obscuro vale do hábito. Explicamos. Imaginemos o habitual esquema das cores primárias e destaquemos dele as relações das cores complementares que, se misturadas em "meio-a-meio", produzem uma cor-de-burro-quando-foge, isto é, uma cor escura, sem refração de luz e de difícil visualização. Melhor dizendo, estaríamos

vendo

uma

"cor

suja",

indefinida,

sem

expressão.

Mas,

prosseguindo nas misturas onde, pouco a pouco, acrescentamos uma pequena parte de uma em outra de peso distinto, encontraremos nuances inusitadas e, sobre planos, sobreporíamos ambas as qualidades de cada uma para encontrar o que há de pedagogia nas artes e o que há de estética na pedagogia. Perguntamos: As artes são pedagogizantes? Artes e Pedagogia são miscíveis? Enquanto a primeira tem sido apresentada em aura de mistérios, mesmo que artistas e pensadores desde o começo do século XX têm anunciado que a obra de arte dos grandes museus não são parâmetros para os

190


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

artistas contemporâneos, ainda assim, vemos artistas e professores recorrerem aos museus e instituições mercadológicas para as suas mostras, recaindo em auras que nada mais são do que cabrestos para serem dominados por um movimento que chamam de "artistas reconhecidos", mas, que se tornam "funcionários" de instituições públicas que as fazem "artistas consagrados". Acreditamos no potencial de todo vivente em criar e pensar os seus objetos como arte sem aura, sem mistérios. De que modo? Investigando os processos de criação e as pesquisas em educação em torno do núcleo que nomeamos de pedagogia estética. Movimentamo-nos nesse pátio, entre as artes e a pedagogia e encontramos de um lado regras demais e das outras regras de menos. Melhor dizendo: há nessa relação, entre as artes e a pedagogia, uma violenta e inevitável guerra entre a ética e a estética. Propusemos, então, na prática, da referida disciplina, uma ligação, um fio condutor literalmente, pois, esticamos um cabo de aço entre os dois prédios para a colocação da cortina. Instalamos o desconforto. Husserl escreve sobre a crise da cultura europeia no final século XIX, de modo a nos orientar da seguinte maneira. Diz o filósofo:

Figura 3 Imagem do Autor

191


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

"Chegamos a uma situação desconfortável. Se fizemos o contraste com todo o cuidado necessário, temos, então, as duas coisas: o mundo da vida e o mundo científico-objetivo, numa mesma relação. O saber do mundo científico-objetivo 'funda-se' na evidência do mundo da vida. (HUSSERL, 2012, p. 106)

O mundo da vida do artista pesquisador provoca o confronto entre os viventes dos dois lados. Escutamos dos professores do DeAV e dos estudantes da graduação em artes e do PARFOR, apenas o "curti" no Facebook, alguns comentários elogiosos em reuniões de centros acadêmicos e o silêncio que pouco pudemos investigar. Mas a cortina foi notada. Resta-nos ainda saber sobre esses ruídos causados pela cortina. Enquanto não investigamos sistematicamente as reações, projetamos filmes na cortina que passou a ser chamada de "telão" 4, costuramos panos pesados e coloridos. Nesse momento, pudemos destacar a diferença real entre o artesanato e os conceitos que as artes podem promover, enquanto que aquele não passa de repetidos gestos decorativos sem nenhum propósito para além do "bonitinho", as artes promoveram um pensamento estético menos como "o belo" e mais como maneiras multifacetadas de sentir o mundo das

4

Depois disso, retirei a Cortina Espelho. Ela não pode ser confundida com um telão, do tipo 'moringão', faustão, tonhão e por aí vai...

192


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

relações artísticas na Universidade. Retiramos a cortina, depois de algumas semanas, e permanecemos no que reconhecemos como as nossas intenções pré-artísticas no curso do PARFOR. Na graduação, em artes visuais, houve divergências, congruências, convergências, influências, paciências. O que foi revelado na instalação da cortina? Algumas professoras/estudantes do PARFOR revelaram que vieram de suas cidades vizinhas de Londrina, para se aperfeiçoarem no artesanato, vieram em busca de "técnicas diferentes". Depois que começaram o curso perceberam que teriam que trilhar um caminho completamente diferente de suas expectativas, outras compreenderam e sentiram a instalação de tal maneira que enviaram fotos via Facebook demonstrando uma percepção sensível, após os trabalhos concluídos na disciplina. Apresentaram relatos satisfatórios, alguns descritivos, outros reflexivos etc. Esse material ainda se encontra sob o foco do professor-pesquisador em artes. A transparência do tecido da cortina" definiram-o-artístico", as flores e borboletas definiram o decorativo repetitivo do artesanato, mas, acima de tudo, revelaram as ações que, normalmente, acontecem nas escolas onde atuam e perceberam que o professor de artes é mais do que simplesmente recortar imagens, corações para os dias das mães, coelhinhos da páscoa, pintar desenhos copiados pela máquina Xerox. Nas reuniões avaliativas surgiram os conflitos que há muito estavam latentes, entre o prático e o teórico. Num curso de artes visuais que se pretende prático-teórico, na verdade é uma disputa de pontos de vistas que promovem discussões importantes, gerais e particulares, mas, também, revelam vaidades inimagináveis. Isto porque, pouco antes das atividades da Cortina,

acabara

de

ser

ministrado

uma

disciplina

teórica

de

Arte

Contemporânea. Fatos e contatos ingênuos com o mundo da vida 5 da Universidade desencadearam confrontos entre realidades teóricas e práticas, como também teórico-práticas. Fatos menores, particulares, confrontaram-se com outros maiores, gerais, que eclodiu numa reunião entre os professores do PARFOR. Como o pão, que primeiro queima para depois cheirar, surgiu uma discussão entre o enxergar-se e o enxergar quando foi citado dois contos que

5

Um termo elaborado por Edmund Husserl (1859 - 1938).

193


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

permearam as reflexões da disciplina de Poética Contemporânea. Uma das questões, que destacamos aqui, é recorrente nas artes, hoje, na chamada arte contemporânea, que aproximam arte e vida. Falamos de experiências de vida mesmo. Assim, dois contos e um filme homônimos, a saber, os contos de Guimarães Rosa e de Machado de Assis e o filme de Andrei Tarkoviski, mostraram o que naquele lugar, há décadas, estava sendo tecido por mãos que bordaram discussões pré-científicas entre as práticas e teorias. A proposta do curso prático-teórico apareceu no cenário como prático versus teórico; arte-vida revelou-se como arte versus vida; verdades versus mentira; o que pretendíamos era: verdades e ficções etc; arte e vida etc; prática e teoria etc. Enfim, os binômios apareceram aqui apenas como modo de explicar sem abrir demasiadamente o campo. Entre cada polo desses, considerado no diagrama como opostos complementares, há nuances também inimagináveis. A complementaridade surge quando se percebe que na mistura de duas cores primárias surge uma secundária que aponta para a sua complementar, ou seja, a que não entrou na mistura. Por exemplo, no laranja há o vermelho e o amarelo, a cor primária faltante é o azul, logo o laranja é complementar do azul. Assim, fizemos as relações dos nossos pontos temáticos e interagimos os resultados sob uma linha do horizonte de sentido que revelaram nuances que não cabem totalmente num artigo.

4. O discurso mítico como revelador de verdades latentes “Certa voz na noite ruivamente... Esquivo sortilégio o dessa voz, opiada\ Em sons cor de amaranto, às noites de incerteza, \ Que eu lembro não sei de Onde - a voz duma Princesa\ Bailando meio nua entre clarões de espada.” (1-4) Mário de Sá-Carneiro Meu nome é Miguel Russo. Larguei minha mulher, filhos, mansão, empregados, motorista particular para viver numa cidadezinha do interior do farwest paulista. O fato que me fez tomar uma decisão tão radical assim foi o

194


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

que vou narrar a partir daqui. Tal fato aconteceu porque os moradores do meu bairro na capital do Estado de São Paulo"pecaram" contra a "pedagogia estética", que os fizera entrar naquele sítio, "ruivamente..." ... é sempre bom começar com uma cor no gerúndio porque parece não ter sentido, mas terá. Nessa vida cheia de quietude, pesquisas, trabalhos, solidão, segredos e silêncios, há também a intriga, a fofoca, a mentira, a maledicência, embora a harmonia seja o alvo. O objetivo é a interação entre os opostos que se complementam em algum ponto das metodologias de cada morador da teoria e da prática. Há, ainda, o narcísico e infantilismo jogo das conversas de corredores que não se assume como um movimento verdadeiro de amor e ódio entre as pessoas. Havia nessa capital um sítio um político onde jogavam uma conversa dissimulada por socialismo quando na verdade é o materialista capitalista e que entende mesmo é de "mais valia"; recalcavam o misticismo deixando a tramela da língua solta, o dique da oralidade - dique e ao mesmo tempo reator; máscaras escondendo desejos de artistas, de escritores, advogados, intelectuais, enfim, máscaras de gente inteligente que desejaria estar na Universidade Estadual de São Paulo. Assim, urdiam um complexo jogo de inferioridade por desejar ser professores da universidade mais importante do país. Criavam secretos guetos, confrarias onde destilavam comentários sobre os fatos pessoais dos vizinhos, simplesmente para não falarem de suas próprias doenças. Mudei para outros lugares e segui copiando os costumes das instituições/escolas/universidades/igrejas de outros estados, atirei flechas certeiras e escondi as mãos para não ser denunciado. Nesses momentos o estado de absoluto silêncio era recorrente. Quando a situação mudava, recorria ao relativismo, ao efêmero, ao tênue espaço da arte contemporânea. Trabalhar de fato, sem pesquisar para o coletivo passou a não ser o meu objetivo. Assim, na cidade para onde mudei, pus as artes de costas para a verdade, a atenção na estética e enfiei as mãos na ética até chegar no irresistível desejo de falar e pensar inteligivelmente na pedagogia estética. Note que meus reparos (daqui pra frente) limitam-se ao capítulo dos espelhos planos, de uso comum" (ROSA, 2008, p77). Espelho que reflete autobiografias de fato e as inventadas. Todas elas explicam, narram, revelam,

195


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

expressam a vida como ela é. Não há saída quando se olha de fato para o espelho do Guimarães Rosa, do Machado de Assis e de Andrei Tarkoviski. Comecei pela descrição do caminho que levava até a minha casa de muros altos onde morava com quatro cachorros. A rua/caminho virava método de pesquisa e investigação de minha própria vida. Ela/ele "virava um pouco antes de chegar à nossa pequena fazenda", diz Tarkoviski olhando para o espelho de sua família. Do muro eu avistava por um buraco, estrategicamente cavado, todos que passavam pela rua. Se reduziam os passos, era para tocar a campainha, se os passos eram constantes seguiam pela rua/caminho, isto é, pelos seus próprios métodos de ir e voltar e buscar por objetivos traçados pelos seus próprios projetos de vida. Todo projeto de vida revela-se em pesquisa em artes, o vivente deve carregar todos os instrumentos, pregos, parafusos e chaves porque irá precisar não apenas destes, mas da instrumentalidade para a qual foram feitos. Porque se cair, irá ver as suas próprias raízes, os arbustos que não se transformaram em árvores... elas pensam sim outras, não, são como gente, raciocinam, pensam, sentem, ou não, só que livres da correria do dia a dia. "Também das banalidades. Tudo isto só a nós diz respeito." 6Livres da irresponsabilidade das avaliações, dos julgamentos que nós professores temos que fazer. Por que não acreditamos na natureza que está em nós? "Sempre desconfiados, agitados." Sem tempo para escrever e ler obras literárias de grande fôlego, de assistir filmes de longo alcance, para cairmos na banalidade do bem fácil, do pensar a partir da rede globo (Deus me livre, das garras torturantes

do

alberto

farinho),

sem

que

nos

esforcemos

para

as

transcendências de nossa realidade pedagógica. Não há perda de tempo maior do que ler textos mal escritos, descritivos, sem sintaxes nem semânticas, tampouco desejos. Quando vemos nos professores uma gota de sangue na escuta deles, dão-nos as costas como se fossemos alunos frequentes e desatenciosos a assistir nossas aulas. E a poesia, onde está hoje em dia? Talvez esteja escondida atrás dos espelhos para onde olhamos. Se ao menos fossem translúcidos, enxergaríamos a poesia lá escondida. Mas, apenas enxergamos a nós mesmos, quando muito, no

6

De um diálogo do filme "O Espelho", de Andrei Tarkoviski.

196


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

pensar profundo não enxergamos nada, ninguém, como no conto de Machado de Assis: "Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo; não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições; assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo; atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava; receei ficar mais tempo, e enlouquecer." (Nome do Conto, Machado de Assis, referência??)

Entrar numa sala de aula é o mesmo que se olhar no espelho? Caso não haja alunos, também não nos enxergaríamos. Quando percebemos a ausência de algum, parece que não nos enxergamos. Sentimos a falta de um pedaço de nossa presença na ausência daquele aluno. Cada olho deles é o nosso espelho. Que ser é esse que percebe? Que ente é esse que se ausenta quando não é observado? Só assim é que acordamos para um vocabulário corrente de força viva do professor de fala mundana. E a palavra ser ganhou um significado intransitável como se não permitisse dar-se a um significado autêntico. E, por isso, revela-se somente a grande custo, a grande intensificação da concentração intelectual e espiritual onde todas as torrentes do ânimo fortalecem o nosso trabalho de conquista de um novo significado.

197


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 4 Imagem do Autor

Assim, damos novos significados às coisas simples, percebemos que o espelho nada mais é do que água parada, estancada, cercada por cílios vegetais, verdes, animais, pássaros. Quando ela corre, deixa-nos pra trás para que nos percamos de suas vistas. Não enxergamos mais nada, nem a própria imagem que tanto cuidamos, para nos reencontrarmos nos cheiros do coentro, do manjericão da horta de nossas casas. Pássaros ariscos, peixes saltando a nos saudarem sem que ao menos entendamos as suas linguagens. Até que o hábito nos cerque novamente rasgando a figura que vive em nossos olhos. E com a lâmina em riste, cortamos as pupilas cinematográficas que mal vemos por fobias "egológicas" quando pedimos por salvaguardas dos campos ecológicos. 5. A cortina...espelho “Leonina, ela arremessa a carne arroxeada;\ E bêbada de Si, arfante de Beleza,\ Acera os seios nus, descobre o sexo... Reza\ O espasmo que a estrebucha em Alma copulada...” (5-8) Mário de Sá-Carneiro

198


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Esticada, narcisista, leonina, transparente e opaca, entre dois prédios, um deles, o das artes, o outro, da pedagogia. Há um fio condutor para a cortina, cuja tessitura/fatura é a trama do que se entende por "pedagogia estética", que ora será exposta nesse documento/artigo/navalha que não corta, mas tece, cose. “Quando vem o trabalho, desaparece o ímpio! Mas o trabalhador do sol está firme para sempre.” (Provérbios 10-25)

“Quem anda tagarelando revela o segredo, é espírito seguro o que retém o assunto.” (Provérbios 11-13)

6. Em segredos e silêncios foi instalada Logo abaixo do tecido leve e transparente, teceram, com fios do segredo e do silêncio, alguns panos mais pesados para evitar que o vento levantasse, demasiadamente, a cortina. O vento levantou-a sem ruído e segredou o que havia de mais íntimo, o desentendimento, a incompreensão etc. Em alguns dias, a cortina foi esticada. Por que um dia prevalece sobre o outro... o trabalho de alguns sobre o de outros... enquanto a luz, durante todo o ano, vem do sol. “Entanto nunca a vi mesmo em visão. Somente A sua voz a fulcra ao meu lembrar-me. Assim Não lhe desejo a carne - a carne inexistente...”

7. Lavoura arcaica Raduan Nassar escreve: Meu pai sempre dizia que o sofrimento melhora o homem, desenvolvendo seu espírito e aprimorando sua sensibilidade; ele dava a entender que quanto maior fosse a dor tanto ainda o sofrimento cumpria sua função mais nobre; ele parecia acreditar que a resistência de um homem era inesgotável. Do meu lado, aprendi bem cedo que é difícil determinar onde acaba nossa resistência, e também muito cedo aprendi a ver nela o traço mais forte do homem; [...](NASSAR, 2005, p.171)

199


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O fato é que ninguém ali vivia o sofrimento, tudo faziam para contornálo. Mediante esse esforço, recaíam nas características descritas acima, nesse documento quase bíblico. Apesar de tudo que escrevi aqui estar sendo apoiado na Bíblia, vem de outros autores tudo que teço nesse texto. Eles não cresciam porque afundavam a cada dia na separação da ética, da estética e da verdade. Afundavam nesse pântano interno, aumentado pelas idiossincrasias coletivas moldadas, que moldando as vicissitudes históricas do lugar. [...] mas eu achava que, se da corda de um alaúde - esticada até o limite - se podia tirar uma nota afinadíssima (supondo-se que não fosse mais que um arranhado melancólico e estridente), ninguém contudo conseguiria extrair nota alguma se a mesma fosse distendida até o rompimento (NASSAR, 2005, p.172)

Rompimentos aconteciam frequentemente. Ruídos. Ninguém aturava os puxões de orelha necessários para que a cultura fosse preservada. Entendese, aqui, por cultura, a união entre a verdade, a ética e a estética. Dessa união nasce o que nomeio de pedagogia estética. Ainda leva um tempo, mais páginas, para explicar, precisamente, esse conceito pré-científico. 8. Havia um homem no meio da lavoura arcaica Tem gente que vai dizer que não é bem assim que não estou entendendo nada para começar o discurso decorado de três décadas que nem escuto, deixo passar e presto a atenção no vento. O homem era um pesquisador e cineasta, que nunca se preocupou em ensinar/educar e escrevia muito, quando se isolou em uma ilha perto da cidade. O mar que envolve a cidade é verde, é sempre assim, mas nada se representava ao cair daquelas realidades dele. Seu nome era Mário Peixoto. Em seus silêncios, ele escreveu: "Parece que somos soprados por vários ventos com os quais não contávamos na hora. Os ponteiros marcham - a coisa caminha" (1984, p.241) Lembrava-me dele quando costurava um tecido que me recordou um pirata. Ele, certa vez, se vestiu assim para uma fotografia. Morou nessa ilha, em uma casa que tinha sido moradia de um pirata. Foi assim que concluiu, na pesquisa que fez sobre esse sítio que nomeou de "Morcego". A cortina é o espelho, não no sentido comum apenas, é um lugar onde algo vem de encontro, como lembranças esquecidas. Esquecer para lembrar, disse um poeta, além de tantos outros escritores. Da cortina vinham as notícias

200


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

escritas dos livros. Notícias? Nem sempre são notícias reais, mas, realidades imaginadas pelos autores. São movimentos que trazem ventos, sopros variados dos vários seres. Eles foram escritores, poetas viventes, homens e mulheres. 9. Pisando mais concretamente na teoria, mas, com cuidado São denominados, comumente, como "arte contemporânea", os desdobramentos ocorridos na arte moderna. Conforme alguns autores, a arte moderna desenvolveu-se na "era industrial", e a arte contemporânea, na "era pós-industrial", enquanto outros classificam-nas como moderna e pós-moderna, respectivamente. O fato é que o sentido de poética se dá pela prática dos conceitos

discutidos

na

disciplina

de

História

da

Arte

Moderna

e

Contemporânea. "Instalação" é um conceito do que se chamou de "arte do campo expandido", pelo fato de alguns artistas utilizarem outros suportes e meios para se expressar. As artes plásticas, no final do século XIX, saíram do plano bidimensional da tela emoldurada e ocuparam espaços de galerias, ambientes urbanos, campos etc. Essa expansão do espaço trouxe consigo alguns conceitos das artes plásticas e das mudanças de percepção desenvolvidos no século XIX. Hoje, falar em concentração ou atenção é o mesmo que falar em diluição da representação pictórica no século XIX. Ninguém, atualmente, compreende e chega a um consenso. O Impressionismo mostrou que a pintura é feita de gestos e cor, confrontando-se com a imagem bem trabalhada, pois a pincelada e a cor iludiam o olhar do espectador, constituindo-se como algo narrativo, ilustrativo, alegórico. As propostas dos artistas do final do século XIX e começo do XX foram elaboradas para que incorporassem a máquina fotográfica, o cinema e suas novas representações. Enfim, após o movimento chamado "Dadaismo", a grosso modo, as propostas artísticas radicalizaram-se, saíram dos museus e tomaram conta dos espaços, transportaram objetos já prontos para os ambientes expositivos. Alguns artistas usaram o próprio corpo - performances e, através de si mesmos, falavam de pintura ou escultura. Enfim, a história é longa e mais densa do que um artigo pode abarcar. Ao se centralizar o foco nas disciplinas História da Arte e Poética, vê-se o confronto - a tensão aumentou devido ao embate de expressões

201


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

idiossincráticas entre professores e estudantes. A cortina/espelho refletiu toda essa barafunda e eclodiu num estouro de gritos dos professores contaminados por sussurros de pecados pedagógicos (tanto do ponto de vista das avaliações, quanto das propostas práticas); os pesquisadores lutaram entre si, numa contenda de surdos, onde um gritava, outros enrijeciam a face descontentes, outros apartavam, enquanto o vexame instaurava o lado inútil de cada um. Enfim, o pátio entre as artes e a pedagogia assistiu ao mais cruel e sangrento confronto, sem nenhum derramamento de sangue, pois o termo "sangrento" foi utilizado para dar a dimensão do estrago e da construção que a cortina propiciou. Agora, colhem-se os ruídos, os ecos da batalha ressoam no computador em consonância com o barulho do teclado. Para concluir, nada mais "criativo" do que uma situação viva de "poética contemporânea" e se ter uma aproximação da dimensão do confuso campo de batalha onde se propagam as artes na universidade e nas escolas. Enquanto, de um lado, as professoras do PARFOR vêm de cidades vizinhas, dispostas a transformações que, nelas, estavam em gestação, de outro, as disputas latentes entre professores, há anos, a ser deflagrada, entraram em guerra explícita. A leveza da cortina, que um vento bateu e levantou, consagrou um dia de trabalho, mostrando, na vanidade do Facebook, o contra-peso da vaidade contemporânea.

"E só de voz-em-cio a bailadeira astral -\ E nessa voz-Estátua, ah! nessa voztotal,\ É que eu sonho esvair-me em vícios de marfim...” (12-14) Mário de Sá-Carneiro

Resultados: palavrões pelos corredores, por causa da nota 6 (Eu não mereço essa nota; não estou entendendo nada dessa cortina; isso é uma bosta etc.), enfim, o espelho/cortina foi estendido e refletiu o sono cristalizado. Meus Deus! Proteja-nos dos ataques de nossa própria inconsciência, quase adoecemos dessa maldade acrescida em força e fera com a inconsciência alheia, que mata, extermina, sem pedir desculpas. A fumaça entra pela sala. A ilegalidade impositiva dos fumantes está concentrada numa

202


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

tragada só que fuma no elevador, na secretaria, nas salas de aulas e acha... Até quando um escrito de um professor pode ser ficção e tão verdadeiro quanto esse, sem que lhe caia à cabeça um processo administrativo? Esse artigo pode parecer um "joga bosta no ventilador", mas é uma exposição, nua e crua, do que aconteceu na poética contemporânea nessas terras do Paraná. A Universidade precisa receber a arte como ela é: de caipira revoltado e cansado de tentar ser bem humorado e ranzinza. O que é preciso fazer? Jogar, metaforicamente, ácido nessa palhaçada toda e fazer essa gente descer das tamancas e amassar barro, sentir o cheiro do mato molhado e esquecer São Paulo, pois aquilo sim que é podridão, apesar de ainda ser possível encontrar alguma pepita cultural naquele lamaçal. Guimarães Rosa entra em cena: "Foi num lavatório de edifício público, por acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso. Descuidado, avistei... Explico-lhe: dois espelhos - um de parede, o outro de porta lateral, aberta em ângulo propício - faziam jogo. E o que enxerguei, por instantes, foi uma figura, perfil humano, desagradável ao derradeiro grau, repulsivo senão hediondo. Deu-me náusea, aquele homem, causava-me ódio e susto, eriçamento, e pavor. E era - logo descobri... era eu, mesmo! O senhor acha que eu algum dia ia esquecer essa revelação?"(ROSA, ano ??, p. 79)

Foi o que vi quando olhei para a cortina. Que Deus nos salve. Por que, nesta terra, tudo é devagar, divagando em lentas agonias, quando até o Papa parece dar sinais de revolução? Amém. 10.

Considerações finais

A crise das artes contemporâneas no DeAV/UEL importa mais pelo que gera de reflexão sobre si mesma, do que pela ausência de interesse na formação de professores artistas e pesquisadores em artes. Percebe-se o desinteresse por parte de poucos que, ligados à propaganda, ao marketing, à autopromoção de pessoas que não aguentam olhar para um espelho e que necessitam da afirmação, de expor em outras cidades, com outros artistas famosos gerando uma grave contradição entre o interesse particular e o do grupo de professores. Busca-se reconhecimento externo pelos holofotes e matérias em jornais e o reconhecimento interno esperado nada mais é do que o encontrar profissionais que façam o trabalho para eles, porque se acham "príncipes e princesas". Assim, esquecem-se de que a universidade é o lugar

203


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

da arte contemporânea e não do artista contemporâneo. Há professores artistas que defendem o papel deles na Universidade, enquanto outros desenvolvem o seu papel para a universidade. O professor sujeito/coisa para o mundo da vida calca seus esforços na ingenuidade espontânea do caipira sem complexos de inferioridades. Entretanto, há de estar atento a Husserl, quando escreve: "Poderia assim parecer - se nos deixarmos arrastar pela ingenuidade não pensada da vida também na transição da práxis do pensar pré-lógico para a práxis lógica, para a práxis científicoobjetiva - que uma temática específica intitulada 'mundo da vida' seria um exercício intelectualista, derivado de uma ambição própria da vida moderna, a ambição de tudo teorizar. Tornou-se, porém, visível que esta ingenuidade no mínimo não é satisfatória, que aqui se anunciam incompreensibilidades paradoxais, que se anuncia uma pretensa superação das relatividades meramente subjetivas pela teoria lógico-objetiva que, no entanto, como práxis teoréticas do homem, pertence ao meramente relativo ao sujeito, e que, simultaneamente, não pode deixar de ter as suas premissas, as suas fontes de evidência no relativo ao sujeito. A partir daí é já certo que todos os problemas da verdade e do ser, todos os métodos, hipótese ou resultados para estes imagináveis - seja para mundos empíricos, seja para supermundos metafísicos - só podem adquirir a sua clareza última, o seu sentido evidente ou a evidência do seu contrassenso por intermédio desta hipertrofia alegadamente intelectualista. Entre eles, então, também estão todas as questões últimas, com sentido legítimo ou como contrassensos, no exercício recentemente tornado tão audível e fascinantes da 'metafísica renascida'. " (HUSSERL, 2012, p. 108)

A filosofia é o pano de fundo de meu pensamento, não sou um filósofo, mas, que aprendo a pensar com alguns autores. Sei que sou uma criança pensando. Quando leio as Meditações sobre Filosofia Primeira de Descartes, sinto que lá também houve uma criança moderna pensando, mas, o que os "inteligentes" fizeram com essas meditações não é de responsabilidade do filósofo francês. Mas o que se vê por aqui, neste Paraná metido a São Paulo, é um preconceito contra o cartesianismo sem nunca ter lido as Meditações. Só se fala em Foucault Deleuze e Gatarri, mas, ler mesmo que é bom, ninguém se esforça nem uma hora por dia. É só "eu acho isso", eu "eu acho aquilo", como Deleuze diz pra cá, Gatarri pra lá e nós aqui ficamos no "eu gosto" ou "eu não gosto", enquanto que outros, trabalhando pela formação dos professores do PARFOR; há outros que querem entrar no Programa apenas para suprir as necessidades financeiras. Na sexta meditação, Descartes escreve "Finalmente, na Sexta Meditação, distingue-se a intelecção da imaginação e se descrevem os sinais

204


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

distintivos de uma e de outra." (DESCARTES, 2004, p.151). O que mais me assusta é que tentamos unir três propriedades em um só sujeito sem separações, mas, o que se vê nos discursos é a separação cartesiana, a saber, este TCC é em poética, ensino ou teoria? Quando uniremos esses três polos? Talvez a interação das cores de Albers seja o ponto principal para as aulas de pintura e para os nossos diagramas que organizam o pensamento e deixa-nos menos contraditórios. Que pontuemos, então, os contrários para que estes nos apontem as contradições de um grupo de professores com potenciais altíssimos, mas com um discurso gago e sem potências para a escuta. Que o altíssimo nos proteja, venha a nós o superior incógnito tão bem nomeado por Fernando Pessoa, o nosso querido poeta português.

REFERÊNCIAS: ALBERS, Josef, A interação da cor. São Paulo: Martins Fontes, 2009. DESCARTES, René, Meditações sobre Filosofia Primeira. Campinas: Unicamp, 2004. HUSSERL, Edmund, A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental: uma introdução à filosofia fenomenológica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. MERLEAU-PONTY, Maurice, Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2006. ROSA, João Guimarães, Primeiras estórias. Rio de Janeiro: MEDIAfaxhion, 2008.

205


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Impressionismo e fotografia de street style: metáfora visual e imagens da vida cotidiana Vanessa GERMANOVIX (Universidade Estadual de Londrina) Miguel Luiz CONTANI 1 (Universidade Estadual de Londrina) Resumo:

Este artigo tem como objetivo analisar as semelhanças entre pinturas do Impressionismo e fotografias de moda urbana do blog The Sartorialist. Durante a modernidade, com a crescente industrialização na Europa, as pessoas começam a passar mais tempo nas ruas e, em meio à multidão, Charles Baudelaire identifica a figura do flâneur, que se ocupa em observar os hábitos das pessoas e pode ser comparado com os bloggers da atualidade. A leitura de imagens, tem respaldo nos conceitos semiológicos de Roland Barthes, e a análise de significação é direcionada pela linguagem do mito, conforme explicitada por esse autor. Pretende-se destacar, então, que as pinturas impressionistas e as fotografias de moda urbana articulam metáforas visuais, que conseguem retratar e fazer compreender, com maior riqueza de elementos – além da indumentária –, a vida e os hábitos das sociedades.

Palavras-chaves: Impressionismo, moda urbana, metáfora visual.

1

Coautor e orientador junto ao Programa de Mestrado em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina.

206


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução Neste artigo, discute-se a relação entre pinturas do Impressionismo e as fotografias de moda contemporânea do blog de street-style The Sartorialist. A escolha do tema tem origem no projeto de pesquisa em andamento junto ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Estadual de Londrina visando à leitura de imagens em ambientes urbanos. Inspira-se, inicialmente, no vídeo intitulado “Impressionism and Fashion” 2, em que Scott Schuman, fotógrafo e criador do The Sartorialist, compara fotos do blog com pinturas impressionistas. Schuman menciona como exemplo A Loja de Chapéus, pintura de 1885, de Edgar Degas, em que a intenção do artista era mais do que mostrar como eram os chapéus naquele determinado momento, mas principalmente como era ser uma garota que trabalhava em uma loja de chapéus. O objetivo deste trabalho é identificar as semelhanças entre as pinturas impressionistas e as fotografias de moda contemporânea, demonstrando como principal ponto em comum a intenção de retratar, além da indumentária, a vida cotidiana da sociedade de determinada época. O estudo visa, ainda, traçar as características da modernidade que continuam presentes nos valores e costumes atuais. Assim, o questionamento que recorta este tema é: de que forma as pinturas impressionistas e as fotografias de moda urbana articulam metáforas visuais no sentido de registrarem o cotidiano? A nova configuração urbana imposta pela revolução industrial traz consigo personagens descritos por Charles Baudelaire 3: o dândi e o flâneur. Suas definições serão tratadas ao longo deste trabalho, bem como o papel que assumiriam na contemporaneidade. As referências bibliográficas abordam o contexto da modernidade e as áreas de fotografia, semiótica e moda. Foram selecionadas imagens célebres do movimento impressionista e fotografias do site The Sartorialist. 2. Modernidade, Impressionismo e Fotografia A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em 1760, mas em outros países da Europa apenas em 1850. Portanto, o século XIX foi a época em que

2

Vídeo disponível em: <http://youtu.be/1cxF_VsV-vc> . Poeta boêmio, teórico e crítico da arte francesa. Modernidade, vida moderna e arte moderna são termos recorrentes na obra de Baudelaire (BERMAN, 1982, p. 127). 3

207


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

a velocidade, o dinamismo, o progresso e a inovação tornaram-se presentes em todos os aspectos da sociedade (BLAINEY, 2007). Nas obras de arte, as transformações e este dinamismo foram traduzidos em pinceladas rápidas, na experimentação de novas técnicas e novos temas das obras. A substituição da produção artesanal pela industrial iniciou nesta época, inclusive com a pintura que começara a sofrer concorrência com a fotografia, cuja origem coincide com movimentos artísticos que foram pioneiros em temática e técnica. Na Paris moderna, nasceu o Realismo, movimento que marca um afastamento das cenas idealizadas e da pintura histórica da arte acadêmica do começo do século XIX. A intenção dos realistas em renovar a arte foi desdobrada pela geração seguinte de pintores, na década de 1860. Eram jovens que buscavam formas de retratar a luz natural e as cenas ao ar livre. Assim, nasceu o Impressionismo, inaugurando a Arte Moderna (FARTHING, 2011). A modernidade – cuja capital é Paris – nasceu como uma expressão cultural da sociedade industrial e permitiu, ao movimento impressionista, envolver-se com a sociedade, a cultura, a ciência e a tecnologia de sua época. O termo “impressionista” foi cunhado como um insulto. Apropriando-se do título da marinha de Claude Monet, Impressão, sol nascente, o crítico Louis Leroy escreveu: “Impressão... qualquer papel de parede é mais bem-acabado do que esta marinha!” O artigo agressivo de Leroy intitulava-se “A exposição dos impressionistas”; o nome pegou (FARTHING, 2011, p. 316). A história do Impressionismo é uma história de rebelião e coragem. Os impressionistas não tinham um plano; a história se encarregou de reuni-los para mudar a arte. Rebelados contra os temas históricos e o refinado acabamento das obras de arte acadêmicas, eles se propunham a criar imagens da vida moderna tal como as viam. Monet pintou algumas das imagens mais ousadas da arte. Renoir, as mais vivas. Degas difundiu o balé. Seurat disseminou o ponto. Van Gogh se aventurou com as cores (THE IMPRESSIONISTS, 2011; FARTHING, 2011). Enquanto a pintura clássica idealizava um passado épico, voltado para as lendas e mitos, exaltava heróis, projetava versões de uma beleza perfeita e ocupava-se com o refinado acabamento, o Impressionismo traz a pintura para o que é percebido aqui e agora, na presença de seu assunto, ao mesmo tempo

208


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

em que o registro fotográfico se beneficia de uma admirável atualidade. “O imaginário dá lugar à percepção; o passado e a memória, à presença; o mítico longínquo, à realidade próxima: simplesmente visível, sem plano de fundo” (ROUILLÉ, 2009, p. 291). Os impressionistas saíam de seus estúdios para observar o mundo ao redor e pintavam o que viam: paisagens de Paris, bailarinas amarrando a sapatilha, lavadeiras trabalhando – cenas que, na época eram consideradas radicais e até impróprias (FARTHING, 2011, p. 316). A moda do período fascinara os poetas e pintores da época. Eles retratavam a transição entre a moda do romantismo e da Belle Époque. Como alternativa ao ateliê, o ar livre possibilita uma coparticipação (um contato físico) entre o motivo e a tela, em eco ao novo regime de impressão que a fotografia está, justamente, em via de importar para o domínio das imagens. Pintar ao ar livre provoca uma profunda mudança na pintura, pois significa abandonar o ateliê e as convenções de escola a ele ligada; equivale a separar o quadro, física e simbolicamente, do ateliê, para ancorá-lo diretamente no motivo. Isso significa submeter a pintura à nova lei que a fotografia está instaurando: a contiguidade entre a coisa e sua imagem (ROUILLÉ, 2009, p. 290).

Uma das referências dos impressionistas foram as gravuras japonesas, surgidas na França, na década de 1850. Elas mostravam cenas da vida cotidiana em cores vivas, traçados simples e composições dinâmicas, muitas vezes descentralizadas. A fotografia foi outra influência. As bailarinas de Edgar Degas foram inspiradas pelas imagens congeladas das fotografias de Eadweard Muybridge, que delineavam os movimentos de seres humanos e animais. Usando câmeras portáteis, os fotógrafos capturavam o movimento na forma de figuras com borrões. As composições podiam ser aleatórias, com primeiros planos e cortes inusitados. “Os impressionistas compunham cuidadosamente suas obras para sugerir essa espontaneidade” (FARTHING, 2011, p. 317). Rouillé (2009) busca examinar como o paradigma fotográfico perpassa a estética impressionista, como a estética impressionista é virtualmente fotográfica e, por isso mesmo, como a sociedade industrial trabalha do interior da pintura impressionista. “Pode-se dizer que a fotografia está virtualmente presente nas telas impressionistas: ao mesmo tempo ativa e rejeitada” (ROUILLÉ, 2009, p. 288). O autor diz que quando Manet expõe seu quadro

209


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Almoço na relva, em 1863, a fotografia beneficia-se de uma grande popularidade entre os burgueses, que “se precipitam, como verdadeiros narcisos”, para serem retratados nos estúdios das grandes avenidas. No entanto, explica Rouillé (2009), esse entusiasmo pela aparência, pouco tem de motivações artísticas: para a maioria dos burgueses da época, a arte confundese com a pintura, não a de Manet, mas a dos herdeiros da tradição clássica ou a dos artistas submissos ao “gosto exclusivo do verdadeiro”. Isso desaponta Baudelaire, pois, para ele, a fotografia é a mais extrema expressão da tolice desse público persuadido de que “a arte é, e só pode ser, a reprodução exata da natureza” (BAUDELAIRE 4, 1980, p. 748, apud ROUILLÉ, 2009, p. 288.). Berman (2001) explica que um dos fatos mais marcantes da vida moderna é a fusão de suas forças materiais e espirituais. Os processos materiais são os políticos, econômicos e sociais; os espirituais estão relacionados aos imperativos artísticos e intelectuais. Os primeiros escritores e pensadores que se dedicaram à modernidade – Goethe, Hegel e Marx, Stendhal e Baudelaire, Carlyle e Dickens, Herzen e Dostoievski – tinham uma percepção instintiva dessa interdependência; isso conferiu, a suas visões, uma riqueza e profundidade, revelando a relação entre o indivíduo e o ambiente moderno. Charles Baudelaire foi um grande observador e crítico da vida moderna, suas definições sobre sociedade e arte são essenciais para compreender essa época. (BERMAN, 2001, p.129). O dândi e o flâneur são duas figuras derivadas da modernidade, capazes de enriquecer a visão sobre o período em que foram detectadas, alcunhadas, e até vividas por Baudelaire. 3. O Dândi e o Flâneur O século XIX apresentou uma revolução nas estruturas da vida social e no âmbito privado no Ocidente graças ao desenvolvimento industrial, à ascensão do capitalismo e à redefinição de valores e códigos morais da vida urbana. “A noção de progresso constituiu a base das transformações materiais e sociais ocorridas na época” (BRANDINI, 2009, p. 76). O poder da tradição sucumbiu em face do poder descentralizado da inovação e a sedução do novo estilizou a vida urbana e as relações humanas, gerando novos padrões de apresentação da imagem pública (BRANDINI, 2009, p. 76). 4

“Salon de 1859. Le public moderne et la photographie”. In: Oeuvres completes (Paris: Robert Laffont, 1980).

210


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Industrialização, urbanização e multidão também são fenômenos interligados. Formas de diferenciação e afirmação de identidade são opostas à massificação, e o dandismo representa uma forma de rejeição a todo tipo de uniformização. O dândi preserva sua distinção como um símbolo da superioridade

aristocrática;

diferencia-se

por

meio

da

indumentária,

preocupado com pormenores e acessórios como luvas, chapéus, echarpes, bengalas etc. Cada detalhe é pensado como se a sua composição de vestuário fosse uma obra de arte. É um indivíduo que tem o tédio, a ociosidade, o celibato e a indiferença como formas de resistência à moral da família burguesa (BAUDELAIRE, 2004; D’ANGELO, 2006). O dândi recorre, portanto, à moda como meio de expressão. Isto é possível, pois a moda é uma forma de comunicação: revela sexo, idade, classe social; demonstra noções de bom senso e bom gosto; permite criar diferentes configurações de acordo com cada ocasião social (BARNARD, 2003). Valéria Brandini (2009), em pesquisa direcionada à modernidade e à moda no século XIX, observa que A dissociação entre os domínios público e privado, ocorrida com a ascensão do capitalismo industrial do século XIX, modificou o cotidiano e, conseqüentemente, a figura do indivíduo, que passou a ser constituída com influência do desenvolvimento tecnológico e da industrialização. A partir daí, a figura do homem modelo, do gentleman, aristocrata, refinado, elegante e soberbo dos séculos anteriores foi substituída pela figura austera do empreendedor, como vemos nos trajes masculinos adotados no século XIX (BRANDINI, 2009, p. 77).

O dandismo de Baudelaire, ao estetizar o comportamento e se manifestar como ritual ascético, aproxima-se do ideal da arte pela arte (D’ANGELO, 2006). Baudelaire detecta – e assume – outro personagem nesse novo estilo de cidade, o flâneur. Ele passeia pelo ambiente urbano, numa atitude aparentemente despretensiosa, mas, na verdade, está em constante observação, que resulta em um processo de interpretação dos hábitos sociais. “A multidão é seu universo” (BAUDELAIRE, 2004, p. 20), mas ele não se confunde com ela. Observador, flâneur, filósofo, chamem-no como quiserem, mas, para caracterizar esse artista, certamente seremos levados a agraciá-lo com um epíteto que não poderíamos aplicar ao pintor das coisas eternas, ou pelo menos mais duradouras, coisas heróicas ou religiosas. Às vezes ele é um poeta; mais freqüentemente aproximase do romancista ou do moralista; é o pintor do circunstancial e de tudo o que este sugere de eterno. Todo os países, para seu prazer e

211


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina glória, possuíram alguns desses homens (BAUDELAIRE, 2004, p. 13).

A flânerie nasce com a própria modernidade, como a rotina de caminhar,

observar e até imaginar para compreender os costumes cotidianos. Walter Benjamin retoma o termo cunhado por Baudelaire afirmando que o flâneur é uma espécie de detetive, uma vez que sua indolência é apenas aparente, para camuflar a vigilância de um observador que não perde de vista seu investigado. Adquire, assim, novas habilidades, formas de reagir convenientes à cidade grande, capaz de captar as coisas em meio ao movimento, aproximando-se do artista (BENJAMIN, 1994, p. 35). Estas figuras e suas idiossincrasias podem ser transpostas para o contexto da contemporaneidade. O novo dândi pode ser identificado como a pessoa que se veste para se destacar na multidão com seu estilo próprio, que pode até ser fotografada e aparecer em algum blog de moda urbana. O flâneur, por sua vez, é este blogger ou fotógrafo, com aparência despretensiosa, sempre pronto a registrar o cotidiano dessa paisagem metropolitana, capturando imagens da cidade e das pessoas que se destacam. 4. Fotografia de Street Style e a Nova Flânerie Até os anos 1940, a moda foi estritamente ligada à alta costura. A fotografia de moda era a interpretação do universo luxuoso que cercava esse mundo: as poses eram réplicas de posturas da pintura renascentista. Com a Segunda Guerra, muitos jornais europeus fecharam e a produção nas Maisons de alta costura francesa foi interrompida. No pós-guerra, as revistas de moda na Europa passaram a ter grande importância na difusão das tendências, e a moda francesa, agora com o prêt-à-porter, ganha um novo vigor. A fotografia de moda saiu às ruas e, cada vez mais, nas revistas. “Os fotógrafos começaram a dominar linguagens diversas dentro do ‘teatro’ da fotografia: o modelo fotográfico, e não a roupa, passou a ser o verdadeiro objeto da fotografia [...]” (SOUZA; CUSTÓDIO, 2005, p.240). O início da prática de registrar a moda urbana data da década de 1970, pelas lentes de Bill Cunningham, jornalista de moda que passou a fotografar as pessoas com as roupas mais interessantes das ruas de Nova Iorque e usá-las

212


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

como inspiração para suas publicações na Women’s Wear Daily 5 e no jornal The New York Times. Por não pedir autorização para a maioria que era fotografada, as pessoas se surpreendiam ao se deparar com suas fotos no jornal. Bill Cunningham ainda é um dos principais nomes da fotografia de moda. Anna Wintour, editora-chefe da Vogue americana, disse “nós todos nos vestimos para Bill”. Cunningham é o mais difícil de se detectar na rua, em meio aos muitos outros fotógrafos, ainda assim é o mais fácil de reconhecer. Ele não está necessariamente interessado em celebridades, está interessado na tendência, no sapato, no momento. Para ele, o melhor desfile de moda está, e sempre estará, nas ruas (REILLY, 2014). Até os anos 2000, Cunningham ainda estava entre os poucos que faziam esse tipo de fotografia. Porém, com a expansão da era digital, começaram a surgir diversos fotógrafos, com suas câmeras digitais e, então, aconteceu o “boom” da fotografia de street style e dos blogs de moda (MARTINS, 2014). O The Sartorialist é um blog que retrata a moda urbana. O fotógrafo Scott Schuman fundou o site em 2005, com a ideia de criar um diálogo sobre o mundo da moda e sua relação com a vida cotidiana. Além do blog, Schuman já forneceu trabalho para as revistas GQ Estados Unidos, Vogue Itália, Vogue Paris e Interview; colabora com campanhas publicitárias das marcas Nespresso, DKNY Jeans, Absolut entre outras 6. O nome do blog vem da palavra italiana sartoria 7, que significa alfaiataria ou alta costura, e Sartoria List seria “lista da alfaiataria”, “lista de roupas”. O blog, portanto, seria uma lista de pessoas vestidas com estilos diferentes e que merecem ser registrados. Schuman fotografa pessoas de todas as idades e estilos no intuito de comunicar a mensagem que cada indivíduo pretende emitir por meio de seu vestuário. O fotógrafo recebeu reconhecimento mundial e sua página na web passou a ser fonte de inspiração para a moda contemporânea. Pessoas comuns, com profissões não necessariamente relacionadas à moda, visitam o site em busca de referências estéticas para compor seu próprio estilo. Já os 5

Women's Wear Daily (WWD) é uma revista de moda que desde 1910 tem sido o meio de comunicação da indústria da moda. Muitas vezes chamada de "a bíblia da moda", WWD fornece notícias atualizadas sobre negócios e principais tendências de moda para um público de designers, fabricantes, comerciantes, magnatas internacionais, executivos de mídia, agências publicidade e caçadores de tendências. Fonte: http://www.wwd.com/about-us 6 http://www.thesartorialist.com/biography/ 7 sartoria In: Italiano|Português [online]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. Infopedia. Disponível em: http://www.infopedia.pt/dicionarios/italiano-portugues/sartoria

213


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

estilistas passaram a observar essas imagens como uma possibilidade de compreender o que as pessoas realmente vestem e, desta forma, melhorar sua relação com o público e, consequentemente, aumentar suas vendas. O propósito, visto do ponto de vista do espectador, é apresentar pessoas que no seu dia-a-dia, no percurso para o trabalho ou durante a semana de moda de Nova Iorque, exibem o que consideram ser um bom styling 8 urbano. Uns são extravagantes, outros são sóbrios e elegantes, mas há sempre algo em comum entre eles: a atenção da câmera. A forma como um momento corriqueiro, quando uma garota se senta para tomar um café, transforma-se em algo superior é algo extraordinário. Estes retratos pertencem ao imaginário da ficção e completam as ideias que televisão e o cinema criam, como no caso da cidade de Nova Iorque representada por séries como Sex and The City e por diversos filmes de Woody Allen, ainda assim, parecem mais autênticos do que tantos outros registros. As publicações deste blog raramente exibem o nome do sujeito fotografado – apenas quando estes são personalidades famosas – pois aqui a sua identidade é representada por um momento. Estas imagens representam uma versão dessas pessoas: o que elas são é limitado a um só instante de um só dia, solidificando os movimentos fugazes ao mostrar as ruas por onde estes estilos passam (SANTOS, 2012). Não só as roupas propriamente ditas são, atualmente, menos importantes que as imagens que tentam transmitir, mas as imagens projetadas por estilistas e revistas especializadas são muito diferentes daquelas imagens associadas à moda. A moda, da maneira como é apresentada nas revistas, tem papéis sociais diversificados e inconsistentes. Os fotógrafos de moda sincronizaram seus temas e imagens com aqueles que circulam em culturas jovens e são veiculados pela mídia (CRANE, 2012). A melhor definição sobre a finalidade do The Sartorialist é traçada pelo próprio Schuman (WOO, 2010, tradução nossa): Eu estou trabalhando no sentido de arquivar e salvar esses comentários, de modo que em, digamos, cem anos, as pessoas consigam, não apenas olhar essas fotos, mas também saber o que nós estávamos pensando naquela época, que situações eram aquelas. Por isso, eu gosto bastante dessa parte. Eu tiro as fotos e

8

Comunicação imagética realizada ou não por um profissional, termo utilizado como adjetivo de style, que pode ser entendido como estilo ou composição de estilo (RONCOLETTA, 2009).

214


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina capturo o que as pessoas estão pensando agora, mas eu também penso no significado histórico que isso vai ter. 9

É possível afirmar que Scott Schuman é um flâneur, pois mostra-se

curioso com a sociedade, seu espaço de pesquisa, observação e registro é o ambiente urbano e ele se camufla na multidão sem fazer parte dela. Podemos observar que, mesmo trabalhando arduamente com moda, seu estilo permanece básico, contido e elegante. Não ousa nas cores e estampas, mas é visto sempre de jeans e cores frias. Isto pode ser uma provável estratégia para não chamar a atenção e espantar os personagens que pretende fotografar. A fotografia de moda urbana, divulgada amplamente pelos blogs atuais, pode ser considerada – ou comparada – como uma nova forma da prática da flânerie. Este hábito moderno perpetua-se na contemporaneidade por meio daqueles que continuam interessados com os comportamentos sociais, sobretudo no espaço urbano, e procuram por indivíduos que se destacam na multidão por meio do seu estilo de vestir. Como disse Scott Schuman, isto gera uma inquietação sobre o que o registro da moda urbana e dos hábitos cotidianos pode significar historicamente. 5. Formação da metáfora visual O

estudo

consiste

na

análise

comparativa

das

pinturas

do

impressionismo e de fotografias de moda urbana. As imagens das pinturas foram coletadas na internet, em sites de história da arte. As imagens fotográficas foram coletadas no blog The Sartorialist. Scott Schuman faz seus registros em diversas metrópoles do mundo, de modo que, para encontrar maior similaridade com as telas impressionistas, foram selecionadas as fotografias que Schuman tirou em Paris. A opção metodológica é a leitura de imagens com fundamentação nos conceitos da semiótica, pois esta “provê o analista de instrumentos conceituais para uma abordagem sistemática dos signos afim de descobrir como eles produzem sentido” (PENN, 2011, p. 319). A etapa de análise será feita de acordo com o procedimento proposto por Penn (2011, p. 325), descrito como “uma dissecação seguida pela articulação, ou a reconstrução da imagem

9

Texto original: I’m working to archive and save these comments so that in say a 100 years, people can not only look at these pictures but also know what we were thinking at that time, what those issues were. So I really like that part. I take the pictures and capture what people are thinking right now but I also think about what this is going to mean historically

215


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

semantizada” para tornar explícitos os conhecimentos culturais necessários para que o observador compreenda a imagem. O procedimento, que se dá a partir da escolha do material, consiste em traçar um inventário denotativo, isto significa identificar e listar todos os elementos visuais – denotativos – da imagem. Posteriormente, é realizada a apreciação dos níveis mais altos de significação, para mostrar o que cada elemento conota, como eles se relacionam entre si, para, então, gerar uma interpretação sobre as evocações provocadas pela imagem (PENN, 2011). Por se tratar de uma análise comparativa, as imagens serão alinhadas, a fim de se identificar os elementos de similaridade entre as pinturas e as fotografias e mostrar, então, a metáfora visual articulada, que se dá quando, ao visualizar imagens contemporâneas, remete-se a imagens das pinturas impressionistas, devido às similaridades entre elas. Figura 1 - "Saída do Conservatório", Pierre Auguste Renoir, 1877

Figura 2 - Nas ruas, Paris. 2008

Fonte: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_tableaux_ d%27Auguste_Renoir>. Acesso em: 15 nov. 2014

Fonte: <http://www.thesartorialist.com/photos/on-thestreet-eva-paris-2/>. Acesso em: 15 nov.2014.

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) foi um artista francês famoso por sua influência no estilo da pintura impressionista. Na infância, ele pintava ornamentos em porcelanas antes de matricular-se para uma escola de artes

216


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

(THE IMPRESSIONISTS, 2011). A figura 1, pintura de Renoir intitulada “Saída do Conservatório” – ou “La sortie du Conservatoire”, em francês – mostra um grupo

de

jovens

conversando

enquanto

deixam

um

conservatório,

provavelmente após um concerto ou recital de música. A figura 2 é uma fotografia do blog The Sartorialist, de 2008, em que há um grupo de jovens conversando em alguma rua de Paris. Nas duas imagens vemos, entre outros elementos, similaridade no modo como a moça se destaca por vestir roupas mais claras e de cores diferentes dos demais personagens. É possível observar que, como os elementos denotativos das figuras 1 e 2 apresentam similaridades, as figuras vão conotar e evocar sensações semelhantes. Portanto, pode-se afirmar que há metáfora visual articulada entre elas, uma vez que metáfora é o processo de associação por similaridade. Figura 3 - “Rua de Paris; Dia Chuvoso”, Gustave Gaillebotte. 1877

Figura 4 - Rue Bonaparte, Paris. 2014

Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Street;_Rainy_Day >. Acesso em: 15 nov. 2014

Fonte: <http://www.thesartorialist.com/photos/ on-the-street-rue-bonaparte-paris-4/>. Acesso em: 15 nov. 2014.

Gustave Caillebotte (1848 - 1894) foi um pintor francês que, assim como seus colegas impressionistas, retratava imagens da cidade de Paris e cenas do cotidiano (FARTHING, 2011). A figura 3 intitula-se “Rua de Paris; Dia Chuvoso” mostra um casal caminhando sob um guarda-chuva na paisagem recémurbanizada da cidade. A figura 4, fotografia de Scott Schuman, mostra uma moça em primeiro plano também na cidade de Paris em um dia de chuva.

217


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

É possível observar que os elementos denotativos das figuras 3 e 4 apresentam similaridades, como por exemplo as cores da paisagem urbana dos prédios e do efeito da água no piso, os elementos de mais peso nas imagens são os personagens em primeiro plano, segurando guarda-chuva. Há similaridade entre pintura de Caillebotte e a fotografia de Schuman na postura e na vestimenta destes personagens, em ambas, os trajes são sóbrios e, ao mesmo tempo que protegem o corpo do clima, comunicam noções de moda e estilo pessoal. Assim, as figuras conotam e evocam efeitos semelhantes. Portanto, pode-se afirmar que há metáfora visual articulada entre as imagens selecionadas. 6. Considerações Finais O Impressionismo rompeu com a perfeição acadêmica que conduzia a arte até meados do século XIX. Considerado como arte urbana porque descobre a qualidade paisagista da cidade e, ao mesmo tempo, volta à pintura dos campos. Este foi o primeiro momento em que se assistiu a uma inversão de valores, deixando de se admirar apenas o que vem da cultura dominante para valorizar o que pode ser encontrado em outras esferas culturais e sociais. Pioneiros em técnica e temática, estes artistas revolucionários deixaram de se interessar apenas nos assuntos nobres, épicos e bélicos para valorizar os temas que surgiam no cotidiano da cidade de Paris no início de sua urbanização, para trabalhar com sensações e impressões de luz. Esta inversão de valores resultou em influências permanentes nas artes e na fotografia, principalmente quando esta tornou-se portátil. O processo influenciou, entre outras instâncias, a moda, que também deixou de ter como referência exclusiva o que os nobres vestiam e a altacostura para buscar inspirações estéticas no que pessoas de outros grupos sociais usavam. Estes efeitos de inversão começaram a ser mais significativos na moda do século XX, com o prêt-à-porter, e ganharam força com a explosão da cultura jovem nos anos 1960. O estilista Yves Saint Laurent afirma que “Se antes, uma filha queria parecer-se com sua mãe, atualmente o contrário acontece” (LIPOVETSKY, 1989, p. 121). Metáfora visual se estabelece quando há similaridade, transposição de sentidos, nesse caso, entre pinturas para imagens fotográficas. As pinturas do Impressionismo e as fotografias de moda urbana têm em comum a intenção de

218


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

retratar, além da vestimenta, os hábitos da vida cotidiana. Além disso, em ambos os casos, as imagens são capturadas – pintadas e clicadas – ao ar livre, não em um ateliê ou estúdio. Portanto, as pinturas impressionistas e as fotografias de moda urbana articulam metáforas visuais, por associarem-se por similaridade, no sentido de apresentar manifestações da imagem urbana. Assim como olhamos para estas obras em busca de compreensão e interpretação sobre o modo de vida, os interesses e a indumentária do século XIX, é possível afirmar que, no futuro, as pessoas vão observar as fotografias atuais de moda para entender como vivemos, pensamos e nos vestimos.

REFERÊNCIAS: BARNARD, Malcom. Moda e Comunicação. Rio de Janeiro. Rocco, 2003. BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. Tradução de Izidoro Blikstein. 19. ed. São Paulo: Cultrix, 2012. BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. 4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004. BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire – Um lírico no auge do capitalismo. Obras Escolhidas III. 3. ed. Trad.: José Carlos Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1994. BERMAN, Marshall. Tudo o que é Sólido Desmancha no Ar – A Aventura da Modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do mundo. Versão brasileira. São Paulo: Fundamento Educacional, 2007. CASTILHO, Kathia. Discursos de moda: semiótica, design e corpo. São Paulo: Anhembi, Morumbi, 2005. CHALHUB, Samira. Funções da linguagem. São Paulo: Ática, 2002. CRANE, Diane. A moda e seu papel social – Classe Gênero e identidade das roupas. 2. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2006. D'ANGELO, Martha. A modernidade pelo olhar de Walter Benjamin. Estud. av. São Paulo, v. 20, n. 56, abr. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v20n56/28637.pdf>. Acesso em jul. 2014. FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.

219


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

IMPRESSIONISM and Fashion. Canal do Youtube: Sartorialist Official. 2013. Disponível em: <http://youtu.be/1cxF_VsV-vc>. Acesso em: jul. 2013. LIPOVETSKY, Gilles. O império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

MARTINS, Vinícius. A História Da Moda de Rua. In: Barba e Bigode [on-line]. 7 mai. 2014. Disponível em: <http://barbaebigode.com.br/moda-de-rua/>. Acesso em: 28 ago. 2014. PENN, Gemma. Análise semiótica de imagens paradas. In: BAUER, Martins W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com textos, imagens e sons: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 2011. REILLY, Maeve. Bill Cunningham- Street Style King. Style Me Maeve [on-line]. 7 set. 2014. Disponível em: <http://www.stylememaeve.com/bill-cunninghamstreet-style-king/>. Acesso em: 30 out. 2014. RONCOLETTA, Mariana Rachel. Ser Styling e Ter estilo: encontros e desencontros entre design e moda. V Colóquio Internacional de Moda. Faculdade de Boa Viagem. Recife, 2009. ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Senac, 2009. SANTOS, Renato. The Sartorialist. Revista Prata. n.3. 1 nov. 2012. Portugal. [on-line]. Disponível em: <http://www.revistaprata.com/The-Sartorialist>. Acesso em: 30 out. 2014. SARTORIA. In Dicionário Italiano-Português [online]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. Disponível em: <http://www.infopedia.pt/dicionarios/italianoportugues/sartoria>. Acesso em: 24 out. 2014. SOUZA, Valdete Vazzoler; CUSTÓDIO, José de Arimathéia Cordeiro. Fotografia: Meio e Linguagem dentro da moda. Revista Discursos Fotográficos. Londrina, v1, p.231-251, 2005. THE IMPRESSIONISTS: Painting and Revolution. Documentário. Direção e Roteiro: Waldemar Januszczak. Produção: ZCZ Films. Londres: BBC, 2011. THE SARTORIALIST. [on-line]. Disponível em: <http://www.thesartorialist.com>. Acesso em: nov. 2014. WOO, Kin. The Sartorialist. Dazed & Confused Magazine. [on-line]. Londres, 2010. Disponível em: <http://www.dazeddigital.com/fashion/article/4841/1/thesartorialist>. Acesso em jul. 2014. WWD. About Us. Women’s Wear Daily. [on-line]. 2014. Disponível em: <http://www.wwd.com/about-us>. Acesso em out. 2014.

220


Qual fotografia amadora, qual fotografia pictórica?: traços para a delimitação dos espaços Priscila Miraz de Freitas GRECCO (UNESP – Assis)

1

Resumo:

Essa comunicação faz parte de um projeto maior, nossa tese de doutorado, que tem como objetivo acompanhar a criação de um campo de atuação para a fotografia artística no Brasil através da trajetória do Foto Cine Clube Bandeirante durante as décadas de 1940 e 1950. Neste texto em particular discutiremos como o FCCB, através da publicação de artigos em seu boletim mensal (principalmente os artigos de Valêncio de Barros, antigo membro da Sociedade Paulista e associado do FCCB), reivindica para si uma filiação direta da Sociedade Paulista de Photographia, primeira tentativa de criação de um fotoclube na cidade de São Paulo, ainda na década de 1920. Além das questões referentes à criação de uma identidade do clube fortemente ancorada na ideia de filiação à Sociedade Paulista, esses artigos também nos apontam para a estética pictórica dos fotoclubes, de forma a nos indicar que o pictorialismo não se definia como um movimento homogêneo, mas que apresentava particularidades referentes à forma, escolha do tema e execução das técnicas.

Palavras-chaves: fotoclube, pictorialismo, Foto Cine Clube Bandeirante.

1

Doutoranda do curso de pós-graduação em História da UNESP – Assis e bolsista CAPES.

221


Quando procuramos acompanhar o longo processo de inscrição da fotografia no campo das artes, nos deparamos com questões muito importantes que se entrecruzam constantemente: como a fotografia está inserida na sociedade; qual sua função; quais as atuações necessárias para o deslocamento de seu lugar privilegiado no campo da documentação para o da arte? Procuramos nos aprofundar nessas questões partindo dos grupos de fotógrafos amadores, os fotoclubes, do começo do século XX, já que foram espaços criados para se pensar na possibilidade da fotografia como arte. O Foto Cine Clube Bandeirante (FCCB) é um fotoclube que iniciou sua atuação na cidade de São Paulo no ano de 1939 e que se mantêm ainda nos dias de hoje em funcionamento. Teve destaque na fotografia brasileira principalmente nas décadas de 1940 e 1950, quando possibilitou o surgimento de uma nova estética fotográfica, a moderna, período que o consolidou como Escola Paulista de Fotografia. No entanto, desde sua fundação, o FCCB se esforçou em criar um espaço de estudo, de ensino e de difusão da fotografia como possibilidade estética. Nesse longo processo encontramos várias questões importantes que contribuíram para seu fortalecimento no espaço da cidade, para legitimar seu lugar de referência. Uma delas foi a busca por uma filiação direta à Sociedade Paulista de Photographia, associação que existiu na cidade de São Paulo na década de 1920. Através dos artigos do boletim mensal do FCCB, procuramos mapear esse intuito de filiação, ao mesmo tempo em que encontramos subsídios para mapear também a história da criação desse espaço destinado à fotografia artística. Durante seu longo percurso de protagonismo exercido através de suas funções práticas como ferramenta da sociedade industrial, a fotografia como documento não pôde deixar de manter um dialogismo difícil com questões que deslocavam sua atuação para o campo das artes. O entendimento de que só seria possível conceber a questão da técnica como elemento constituinte do processo artístico de maneira polarizada – humano e não-humano separados radicalmente - gerou um debate que atravessou, com distintas conformações e intensidades, quase um século de história da fotografia, inevitavelmente iniciado com a célebre questão: a fotografia é arte? De fato, essa polarização era própria da racionalidade moderna da sociedade industrial (com ênfase na razão técnica e na teoria do progresso), a mesma que fez da fotografia sua

222


ferramenta por excelência, dotando-a de objetividade, de realismo, de verdade por ser o resultado de um processo no qual o fotógrafo não poderia ser entendido como um autor, mas como um espectador que vê surgir automaticamente uma imagem mecânica e química. Essa mesma racionalidade entendia a criação de uma obra de arte como produto do ato totalizador da mão do artista, a única condutora possível do seu olhar, de sua inteligência, de sua sensibilidade, de sua subjetividade, portanto única capaz de produzir sua assinatura, sua autoria. Em um campo de discussão polarizado, que não concebe um processo de hibridação entre máquina e homem capaz de criar arte, o que por um lado era visto como qualidade, por outro era defeito intransponível. Sua dupla natureza mecânica, capaz tanto de ser “um instrumento ‘preciso e infalível como uma ciência’ e ao mesmo tempo ‘inexato e falso como a arte’, sugeria algo que escapava às categorias do pensamento da época” (PAVAN, 2008, p. 233). A precisão da câmera, a nitidez da imagem, a rapidez de sua produção foram, nesse momento, argumentos usados contra ou a favor da fotografia. Para Rouillé a dificuldade em pensar a interferência do homem na imagem fotográfica vinha de uma longa tradição filosófica ocidental, a mesma que também explicaria o grande deslumbramento com a imagem técnica. Essa imagem teria surgido da junção de duas séries de conhecimentos e dispositivos seculares, a câmara escura e a sensibilidade à luz de algumas substâncias químicas: o “encontro do universo óptico com o da química que resultou nesse primeiro sistema de registro dos fenômenos luminosos”, uma convergência de conhecimentos e práticas que somente pôde acontecer no panorama geral da industrialização (ROUILLÉ, 2009, p. 33 – 34). Dessa forma, o surgimento da fotografia esteve intrinsecamente relacionado com o desenvolvimento da tecnologia disponível e necessária para a produção dessa imagem fotográfica, uma relação que se manteve. Fotógrafos e fabricantes de materiais fotográficos, desde os primeiros anos da fotografia, instigaram-se mutuamente a procurar a superação mecânica e artística, num movimento de retroalimentação. Rubens Fernandes Júnior

223


(2002), citando o texto de John Szarkowski

2

para a abertura da exposição

comemorativa dos 150 anos da fotografia, toca nessa questão. Segundo Szarkowski, na medida em que fotógrafos trabalharam na busca pela superação dos limites da tecnologia e dos materiais disponíveis, explorando e experimentando novas formas de superação das “bulas” dos fabricantes, acabaram obrigando esses fabricantes a pesquisar cada vez mais na busca por novos produtos para serem oferecidos aos fotógrafos, produtos que dessem maior satisfação tanto técnica quanto estética aos usuários. Szarkowski (e Fernandes Júnior) demonstram que os fotógrafos foram os verdadeiros responsáveis pelos constantes melhoramentos tecnológicos dos equipamentos e dos materiais sensíveis (FERNANDES JÚNIOR, 2002, p. 47-48). Portanto, o debate sobre o estatuto da fotografia, sua polarização entre ciência e arte teve em seus primeiros anos como grande mote, o seu próprio processo de industrialização. Durante as décadas finais do século XIX e as primeiras do século XX as relações entre fotografia, ciência e arte se modificaram, se multiplicaram no espaço da cidade por meio das conexões que aos poucos foram se estabelecendo. Nesse momento vemos surgir as sociedades de fotógrafos, associações que se institucionalizaram com o objetivo de afirmar o lugar da fotografia entre as artes, criando um espaço sólido que fosse capaz de manter uma disputa difícil por esse lugar. Durante o processo de institucionalização dos clubes no espaço das cidades, a apropriação dos recursos pertencentes às sociedades artísticas como as escolas de belas artes e todo seu aparato de constituição e avaliação do que seria considerado uma obra artística (aulas, relação de regras, concursos, exposições, publicações, filiações), foi transportado para os clubes de fotografia e transformado em argumentos de autoridade, fabricando um corpo institucional capaz de enfrentar a batalha pelo lugar da fotografia entre as artes. Os espaços reservados nos jornais de grande circulação, apesar de raros e restritos até os anos de 1930 no Brasil, foram importantes para a divulgação e inserção do trabalho dessas sociedades no espaço da cidade,

2

John Szarkowski: curador do Museu de Arte Moderna de Nova York por mais de quarenta anos, e escritor do texto de abertura da exposição comemorativa dos 150 anos da fotografia no ano de 1989.

224


além de constituírem uma literatura importante para a documentação da disputa pelo estatuto da fotografia artística. Tomamos como porto de partida para esse debate, tendo como cenário a cidade de São Paulo, a existência lojas e estúdios fotográficos, tendo como fontes para esse debate, os artigos que aparecem no Boletim Foto Cine (BFC), publicação mensal do FCCB. Começaremos com uma crônica de Anibal Machado, de 1949, tratando da fotografia de Valério Vieira. A crônica de Machado, de maneira sucinta, mapeia casas de fotografia na cidade de São Paulo no final do século XIX, já apontando sua relação com a fotografia amadora. Assim, começa por dizer que, mais ou menos cinquenta anos antes, os profissionais de fotografia se contavam poucos, e os amadores, raros. Afirma que “o fotógrafo dos ricos era um alemão chamado Henschel

3

,

estabelecido num velho sobrado que existia na esquina das ruas Direita e ‘Imperatriz’” (MACHADO, 1949, n. 33, p. 8). Já a casa Stolze foi a grande incentivadora do amadorismo naquele fim de século 4: A “Casa Stolze”, fundada em 1874, e que por muitos anos esteve estabelecida na rua 15 de Novembro (local onde depois se levantou o edifício do banco Francês e Italiano) foi, em verdade, a grande animadora do amadorismo, introduzindo o uso de chapas já preparadas e facilitando a aquisição de máquinas e acessorios fotográficos. Morrendo o velho Stolze, ficou a viúva em seu lugar, e por dilatado tempo, geriu o estabelecimento, tendo como gerente um rapagão simpático chamado Lopez. Mais tarde a “Casa Stolze” foi adquirida por uma sociedade e se mudou para a rua Direita, indo finalmente para às mãos da Kodak brasileira. Chama-se hoje “PanAmericana Material Fotográfico S.A.” firma que é a distribuidora dos

3

Alberto Henschel, nascido em Berlim em 13 de junho de 1827, foi, segundo Kossoy, pioneiro em trabalhar com casas de fotografia de forma empresarial no Brasil, aonde chegou em 1866, estabelecendo-se em Recife. A casa Photographia Allemã de Alberto Henschel & C. teve filiais na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, único local onde se chamou Photographia Imperial (provavelmente por já existirem na cidade casa com nomes como Photographia Allemã ou Photographia Germania, segundo Kossoy). A casa de São Paulo só foi aberta em 1881, quando a cidade já mostrava sinais de sua expansão crescente devido ao desenvolvimento econômico decorrente do café do Oeste Paulista. Henschel praticamente não participou dos negócios de sua casa em São Paulo, pois faleceu em 1882, sendo então essa filial gerida pelo austríaco José Vollsack. É interessante notar que Henschel trazia pintores de Europa para trabalharem em seus estabelecimentos, sendo anunciados trabalhos tanto de coloração de fotografias quanto de retratos a óleo feitos a partir de fotografias mais antigas e daguerreótipos (KOSSOY, 2002, p. 175 – 179). 4 Esse ponto abordado por Annibal Machado, apontado a casa Stolze como incentivadora do amadorismo na cidade de São Paulo é interessante. Em um trabalho de Solange Ferraz de Lima encontramos a afirmação de que somente em 1900 é possível encontrar a venda de artigos fotográficos dirigida a amadores, citando para isso uma propaganda da casa Guilherme Wessel e Comp., veiculada no jornal Correio Paulistano de 15 de janeiro de 1900 (LIMA, 2008, p. 66).

225


produtos Kodak. Seu gerente, Alberto Magalhães, foi, mocinho, balconista do velho Stolze (MACHADO, 1949, n. 33, p. 8).

Segue Machado descrevendo a mudança de lojas na cidade, a demolição de prédios até localizar o ateliê de Vieira, “artista popularíssimo na boa sociedade de São Paulo”, de personalidades do mundo político e social, dos ilustres visitantes, sempre elegante, “trajado de fraque”, de fala adorável, de extraordinário gosto pela música, sendo ele mesmo executor e compositor: “a gente daquela época há de lembrar-se com saudade das valsas sentimentais do Valerio”: Havia na rua 15 de Novembro um sobradinho verde encostado ao Clube Comercial, de saudosa lembrança, cujo prédio acaba de ser demolido para dar lugar a um dos tremendos arranha-ceus da cidade. De outro lado o sobradinho encostava nos fundos de um prédio que desapareceu com a construção do edifício do London Bank. Ai tinha o seu “atelier” o fotógrafo Valerio Vieira, que já começára a dotar os modernos processos da fotografia. Em número exiguo eram, por este tempo, os seus concorrentes (MACHADO, 1949, n. 33, p. 8).

Dois grandes feitos o teriam popularizado ainda mais na cidade: o “Trinta Valerios”, fotomontagem com trinta autorretratos de Vieira compondo uma cena de sarau, e o panorama de dez metros da cidade de São Paulo, execução arrojada para a época, tirada da torre da igreja dos Salesianos, “o maior panorama em fotografia até então visto por nossa gente e que segundo me parece foi adquirido pelo governo” (MACHADO, 1949, n. 33, p. 8). Em 10 de dezembro de 1905 Valério Vieira teve uma mostra individual de seu trabalho no Salão Progredior, evento que teve grande impacto, contanto mais de 3.800 visitantes, com cobrança de ingresso. A revista Santa Cruz 5, editada pelo Liceu Coração de Jesus, parte integrante da Congregação Salesiana, publicou um artigo sobre a exposição de Valério, que segundo Mendes se configura, no contexto paulista, como um dos comentários críticos mais antigos sobre eventos dessa natureza, trazendo ainda os primeiros registros visuais de montagens expográficas (MENDES, 2013, p. 262).

Segundo Mendes, a revista Santa Cruz é exemplo de publicação católica que adota o modelo dos periódicos desse período: “Mensal, é editada de 1900 a 1917, apresentando-se como revista literária, pedagógica, religiosa, científica, apologética e de variedades”. Mendes afirma ainda que a cobertura da exposição de Vieira não se justifica internamente na revista, em seu recorte editorial, e que teria sido feita levando-se em conta o grande impacto do evento na sociedade paulistana (MENDES, 2013, p. 262). 5

226


Desde o começo do artigo, Vieira é apresentado como artista e sua exposição como artística, adjetivo que se estende à cidade de São Paulo: “A exposição artística de Valério Vieira foi uma prova eloquente de que bem merece S. Paulo a denominação de Capital Artística” (CRUZ apud MENDES, 2013, p. 263). Conhecer a obra de Valério Vieira é apontado como um interesse para além da curiosidade, sendo antes um dever patriótico: Ver o panorama de São Paulo, a capital do mais próspero Estado de todo o Brasil, não é só a satisfação de uma curiosidade. É um dever de patriotismo, mostrando-nos zeloso pelas nossas coisas e estimulando os artistas patrícios na árdua tarefa de engrandecer e propagar a nossa civilização (MENDES, 2013, p. 315).

Nos trechos recolhidos encontramos o fotógrafo considerado artista e a arte como forma de apresentação grandiloquente do Estado de São Paulo, como um dever árduo de engrandecimento e propaganda patriótica. A arte, o comércio fotográfico e a documentação entravam nesse período em outro movimento, distinto do que podemos encontrar na história da fotografia europeia, dizendo respeito justamente à polarização extrema das discussões sobre o estatuto artístico da fotografia. A única data mencionada por Machado em seu artigo como sendo a da fundação da Casa Stolze, 1874, nos localiza no período em que o debate sobre o

estatuto

da

fotografia

foi

fortemente

alimentado

por

seu

rápido

desenvolvimento industrial, o que acarretou uma nova fase nas atividades fotográficas. A grande novidade do período pós 1860 foi o surgimento do formato carte de visite desenvolvido por Eugene Disdéri 6, que popularizou o retrato fotográfico gerando um grande comércio da fotografia, com o aumento considerável de estúdios, consequentemente da concorrência entre eles, acentuando a relação entre mercado e fotógrafo. A grande concorrência entre os estúdios demandava uma produção cada vez maior e mais rápida, o que teria feito com que a qualidade da fotografia diminuísse (MELLO, 1998, p. 23). A carte de visite de Disdéri provocou uma mudança radical na produção fotográfica, por superar o grande formato e o uso de placas metálicas do daguerreótipo, o que impedia a reprodução e encarecia o preço. Para superar essas limitações, Disdéri reduziu o tamanho das cópias criando o tamanho carte de visite, com aproximadamente 6 cm x 9 cm, e substituiu a placa metálica por negativo em vidro, o que permitia a reprodução e o barateamento do retrato, o que tornou a fotografia realmente popular, provocando uma verdadeira “febre do retrato” fotográfico. Cf. GRANGEIRO, Cândido Domingues. As artes de um negócio: a febre photographica. São Paulo: 1862 – 1886. Campinas, SP: Mercado das Letras; São Paulo: FAPESP, 2000. 6

227


A presença da palavra “arte” ou “artístico” como propaganda favorável às vendas de retratos no final do XIX e começo do XX, a presença de retratos em exposições de arte - locais institucionalizados da pintura nesse mesmo período – nos encaminha para mais um dos tantos “nós” da relação entre arte e fotografia. O material impresso dos primeiros clubes de fotografia, ao mesmo tempo em que apontam para a existência de exposições de fotografia pictóricas em ambientes privilegiados das artes da pintura e do desenho, discutem a necessidade de um local de ensino e divulgação das técnicas da fotografia artística em sua forma estética pictórica. Existe diferença entre a arte que vende os retratos nas propagandas, e a arte desejada pelos pictorialistas, que determinam regras a serem seguidas, ensinadas e aprendidas, hierarquizando os níveis de aprendizado dentro do fotoclube. Com relação às exposições de fotografias nesse momento, temos ainda outra questão referente ao local: se as casas comerciais e ateliês dos fotógrafos, ou as salas e salões de arte. Segundo Mello, o período que abrangeu as décadas de 1850 e 1860 foi decisivo para a histórica da fotografia e para o pictorialismo, pois foi justamente o momento em que questões essenciais sobre o estatuto da imagem foram “pela primeira vez verdadeiramente colocadas e debatidas tanto técnica quanto teoricamente” (MELLO, 1998, p. 29). O debate sobre o estatuto da fotografia que surge daí gera diferenciações entre artistas, fotógrafos-artistas, fotógrafos profissionais e amadores. São diferenciações não somente de ordem técnica, mas que envolvem um entrelaçamento de aspectos práticos e estéticos que vão sendo definidos conforme a relevância que adquirem nessas relações entre arte, fotografia, técnica, indústria e comércio. Surge com isso uma diferenciação entre os próprios fotógrafos amadores. Como forma de manter sua clientela, que já poderia comprar suas máquinas fotográficas e fazer suas fotografias, os fotógrafos profissionais usaram em sua propaganda o adjetivo “artística” para sua produção, numa tentativa de manter seus clientes, como já foi dito acima. Diferentemente, os amadores dos clubes fotográficos buscavam se distanciar desses “novos amadores” e dos comerciantes através da difusão e ensino da técnica do pictorialismo. A arte pictórica deveria ser aprendida, seguindo as regras estipuladas para esse ensino que foram criadas tendo em conta as distâncias necessárias a serem tomadas da fotografia comercial e do amador que surge

228


então como o consumidor das facilidades do mercado fotográfico, sem interesse pelo estudo da fotografia artística. Outra diferenciação surge: esses amadores dos fotoclubes do final do século XIX e começo do XX já não são os mesmo amadores que trabalharam logo depois do surgimento da fotografia, no período anterior a 1860. No entanto, o trabalho desses primeiros amadores, que podemos chamar de um trabalho de experimentação com as possibilidades existentes e de criação de novas abordagens, foi fundamental para o desenvolvimento da estética pictorialista, desenvolvida posteriormente pelos amadores dos fotoclubes do final do século XIX, começo do XX. Trabalhos como os de Oscar Gustave Rejlander (1813 – 1875), Henry Peach Robinson (1830 – 1901), Julia Margareth Cameron (1815 – 1878) e David Octavius Hill (1802 – 1870) destacam-se como meio de expressão artística da fotografia, principalmente por estarem desvinculados dos parâmetros ditados pelo gosto comercial, já que a fotografia não se configurava para eles como fonte de renda. Puderam escolher seus temas, seus modelos e suas técnicas de acordo com suas necessidades pessoais (MELLO, 1998, p. 25). A fundação do pictorialismo, “um movimento internacional, coerente, autônomo e sem precedentes na história da fotografia” (MELLO, 1998, p. 32), teria então a intenção de afirmar o lugar da fotografia no campo da arte mediante a recusa de argumentos então em voga no final do século XIX, que se opunham à colocação artística da imagem fotográfica, afirmando uma técnica, mas adotando conjuntamente uma atitude interpretativa e teórica de sua forma de expressão artística. Segundo Mello, seriam três os pontos a serem contestados pelo pictorialismo, e que definiriam basicamente suas regras: 1 – contra o argumento de que ela não poderia ser arte em função de sua exatidão, os pictorialistas usam o flou e a perspectiva aérea para suavizar os detalhes; 2- contra a afirmação de que a fotografia falseia os valores da natureza ao transformar as cores em preto e branco, eles propõem a intervenção sobre a própria prova e restabelecem os valores sobre a gradação do claro ou escuro; e 3 – contra a ideia de que a fotografia se reduz ao fac-símile da natureza, eles utilizam as regras de composição diante das paisagens menos pitorescas, mostrando assim a capacidade do fotógrafo de transformá-la e interpretá-la.

229


Essas três contra-argumentações qualificam o pictorialista não como um simples operador, aplicando o procedimento fotográfico às múltiplas tarefas que lhe impõe o mundo moderno, mas como um intérprete das tensões desse mundo e, nesse sentido, como um produtor de obras e não de documentos (MELLO, 1998, p. 32-33).

A estrutura institucional que essas novas associações criaram se mostrou bastante eficiente, tanto administrativa quanto financeiramente. Foram criados espaços físicos, as sedes das organizações, onde aconteciam reuniões dos membros associados, forma eficaz para a divulgação de métodos, de processos técnicos, materiais e novos produtos. Nessas reuniões eram também comunicados os resultados de experiências ainda inéditas e feitas trocas de publicações locais e internacionais, confrontando as produções fotográficas. Foram criados os salões anuais, formados com as melhores imagens produzidas nos clubes através da seleção de concursos internos, que atraíam grande público, se constituindo como local privilegiado para a divulgação dessas imagens. Existiam também as grandes exposições internacionais, organizadas cada ano por uma associação diferente, configurando um permanente intercâmbio entre a produção de diversos países, assim como maior controle e rigidez na seleção das obras, o que buscava assegurar a homogeneidade estética da criação das imagens, fortalecendo claramente as bases do movimento pictórico: Os salões e as exposições canalizaram as diversas tendências e, sobretudo, demonstraram a existência de um movimento pictorialista único, coerente e notavelmente organizado. A divulgação dos debates, das tendências e dos pontos de consenso era função de uma abundante literatura fotográfica. As revistas fotográficas, literárias e a imprensa em geral continuavam, como antes de 1890, a dar espaço à discussão sobre os méritos artísticos da fotografia, mas florescia também uma literatura cujo único propósito era promover o movimento pictorialista por meio de catálogos de exposição, álbuns, portfólios e boletins das associações (MELLO, 1998, p. 36).

Os boletins se configuram como ponto de contato importante entre os fotoclubes, sendo feitas assinaturas de boletins de outras associações para compor as bibliotecas que eram mantidas nas sedes dos clubes. A estrutura desses boletins seguia um padrão básico, funcionando como manual prático sobre técnicas fotográficas e artigos debatendo a célebre questão, “a fotografia é arte?”.

230


No entanto, apesar de construir uma identidade forte, produzida pela combinação de sua composição social homogênea, formar consenso quanto aos objetos teóricos e reunir uma produção fotográfica internacional, o pictorialismo não produziu imagens que pudessem se ligar por uma estética única e conceitualmente definida. Existiu uma grande produção teórica sobre a fotografia pictórica, mas nunca foi escrito um manifesto ou uma cartilha de intenções que fosse única e mundialmente aceita pelos fotoclubes

7

. O

movimento reuniu uma pluralidade de técnicas e consequentemente de produções que se apresentam sensivelmente distintas de um país para outro. Esse ponto se torna essencial, na medida em que explicita a necessidade de historicizar os fotoclubes e suas produções, colocando-os em relação com sua localidade e com seu momento histórico, o que evidencia sua inserção social e cultural na cidade 8. Pensando então na importância da localidade e do momento de inserção dos fotoclubes nas sociedades, percebemos que a importância dos boletins informativos se apresenta também como identificador da existência dos clubes, das datas de fundação às possíveis datas de fechamento. Os fotoclubes, dessa forma, tinham a possibilidade de construir um mapa, não só do trânsito das fotografias entre os muitos concursos e salões, mas dos próprios fotoclubes, tanto dos que já não existiam, quanto dos que se encontravam em atividade, relacionando-os cronologicamente e por ordem de importância na construção de sua própria história como fotoclube.

7

As regras para a feitura de uma fotografia pictórica aparecem ao longo da publicação dos boletins, na maioria dos casos, como acontece no Bandeirante. No entanto, alguns fotoclubes publicaram ou adotaram pequenos manuais com regras sobre técnicas pictóricas a serem seguidas pelos associados, como aconteceu no Foto Club Mexicano, como veremos no terceiro capítulo desse trabalho, que mantinha como ponto de apoio o manual El manejo de la imagem. Composición para Fotografos, escrito por Nicholas Haz, filiado da P. S. A., e traduzido do inglês para o espanhol por Arturo Vives, associado do CFM, em 1952. 8 Na segunda parte deste trabalho pretendemos desenvolver as discussões referentes a essas questões, partindo dos textos do BFC que discutem o pictorialismo e o modernismo da fotografia dos fotoclubes, discussão que se estende, com focos diferentes, à terceira parte, que aborda a fotografia do Grupo Fotografico La Ventana, do México, importante relação do Bandeirante justamente no período em que pretende afirmar sua modernidade estética. No entanto, essa pequena introdução ao assunto se faz necessária, já que não voltaremos a tratar desse período referente aos primeiros fotoclubes, que mantém sua importância para a delimitação do tema.

231


Seguindo a cronologia proposta por Eduardo Salvatore

9

em seu artigo

para o BFC de abril de 1959, vemos que este chama a atenção para a primeira revista e para o primeiro clube de fotógrafos de que se tinha notícia naquele momento no Brasil. Se o primeiro clube de fotografia havia surgido em 1910 no Rio de Janeiro, o já mencionado Foto Clube do Rio de Janeiro, a primeira revista sobre arte fotográfica de que tinha notícia havia surgido em São Paulo um ano antes, em 1909

10

, chamada “Revista Photographica”, que trazia em

seu expediente a frase “Primeiro e único jornal de fotografia do Brasil”. Salvatore cita também o Photo Clube Helios, segundo suas informações, fundado em 1916, em Porto Alegre, por membros de uma colônia alemã

11

.

A fotografia amadora parece ter tido grande êxito nas primeiras décadas do século XX, o que se pode inferir da existência de concursos fotográficos voltados para os amadores, promovidos por jornais e revistas de grande circulação, que entendiam existir a necessidade tanto de maiores informações sobre a fotografia artística, quanto a necessidade de manter contato com essa produção. No BFC de março/abril de 1952, foi publicada uma palestra proferida na sede do Bandeirante por Valêncio de Barros, intitulada “30 anos de Fotografia”. Valêncio de Barros havia participado ativamente de movimentos anteriores ao Bandeirante, tanto com relação à formação de clubes quanto de revistas em São Paulo

12

. Segundo a explicação dada no começo da palestra,

9 Eduardo Salvatore foi um fotógrafo amador de muita importância para o FCCB, tendo sido seu presidente por mais de quarenta anos. 10 Sobre a data de fundação da revista, Camargo & Mendes afirmam existir disparidades nas datas, tanto do início da revista, entre 1908 ou janeiro de 1909, seja do término, sendo este antes de 1929. A redação da revista esteve localizada na Rua Lopez de Oliveira, número 5 na cidade de São Paulo. Para a confrontação dos dados os autores citam o próprio texto de Salvatore aqui utilizado, KOSSOY, 1975, p. 6 e NOBRE, José Freitas. História da imprensa em São Paulo. São Paulo: Leia, 1959, p. 209 (CAMARGO & MENDES, 1992, p. 53). 11 Segundo a pesquisadora Luiza Costa Rodeghiero em seu trabalho sobre o Photo Clube Hélios, este foi fundado em 1907, no âmbito da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (SOGIPA), e atuou até o ano de 1949, quando foi substituído pelo Departamento Fotográfico da SOGIPA, posteriormente chamado Departamento Cine-Fotográfico da SOGIPA, o DECIFOTOS, atuante até a década de 1990. Cf. RODIGHIERO, Luiza Costa. “Um olhar sobre o ensino informal da fotografia em Porto Alegre, no século XX: experiências do Photo Clube Hélios e do DECIFOTOS” In: Diálogos entre História Patrimônio e Educação – Anais Eletrônicos. ISBN: 978-85-7566-255-7. Universidade Federal do Rio Grande, Campus Carreiros, 2012, p. 113-123). 12 No artigo de Telma Campanha de Carvalho Madio, “A fotografia na imprensa diária paulistana nas primeiras décadas do século XX: O Estado de São Paulo” encontramos, na tabela organizada pela autora contabilizando os fotógrafos que assinavam suas fotografias publicadas no jornal O Estado de S. Paulo, fotografias de Valêncio de Barros (14 fotografia em 4 matérias no ano de 1928) e de G. Pozzi Filho (3 fotografia em 3 matérias) para o Suplemento Rotogravura, identificados como membros da Sociedade Paulista de Fotografia. Quirino

232


Valêncio de Barros foi convidado pelo presidente do Bandeirante (na época, Eduardo Salvatore), para expor um pouco de suas fotografias, antigas e recentes, e falar sobre sua trajetória como fotógrafo amador, e fazer “assim como uma demonstração do que foi a fotografia entre nós” (BARROS, 1952, n. 71/72, p. 12). Partindo das rápidas transformações mecânicas sofridas pela fotografia desde o começo do século XX até as câmeras de pequeno formato e o elogio à excelência do material negativo e dos químicos disponíveis então, Barros passa a rememorar sua trajetória de quarenta anos de fotografia na cidade de São Paulo. Tendo como mote as fotografias em exposição na sede do clube, traz dados sobre um concurso de fotografia amadora promovido pela revista A Cigarra. Barros ressalta a importância do concurso fotográfico promovido pela revista A Cigarra, que teria conseguido demonstrar o valor da fotografia artística, provocando entusiasmo nos amadores, estimulando o interesse e despertando as sensibilidades adormecidas da cidade de São Paulo. Apresentou também a figura de Gelásio Pimenta, proprietário da revista, como a de um homem voltado para o mundo artístico (BARROS, 1952, n. 71/72, p. 14). Em 9 de julho de 1923, no Rio de Janeiro, foi fundado o Foto Club Brasileiro. Salvatore aponta a surgimento do clube, assim como do apoio que este deu à publicação, em maio de 1925, da Photo Revista do Brasil, que deixou de ser publicada no ano seguinte, quando o fotoclube passou a publicar sua própria revista, a Photogramma, dirigida por Fernando Guerra Duval (SALVATORE, 1959, p. 11 – 12). Duval acabou se configurando como um “elo” entre dois momentos distintos do fotoclubismo, tendo-se em consideração tanto as cidade do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, por ter participado, em 1900 do Photo Club do Rio de Janeiro, e vinte anos depois, em 1923, do Photo Club Brasileiro. Durante esse intervalo de dez anos, correspondendo a toda a década de 1910, ocorreu uma redução da discussão sobre as relações entre arte e fotografia na imprensa (MENDES, 2013, p. 88). Em 1926, na cidade de São Paulo, Renato Corvello lança a Revista Brasileira de Photographia, publicação que contou com a participação de vários Simões (7 fotografia em 6 matérias) também aparece, mas sem a vinculação à Sociedade Paulista de Fotografia (MADIO, 2007, p. 69).

233


fotoamadores, muitos deles profissionais liberais, destacadamente advogados. Fizeram parte do grupo Renato Porchat, Cintra Gordinho, Valêncio de Barros entre outros (CAMARGO & MENDES, 1992, p. 55). Foi com base na movimentação em torno da Revista Brasileira de Photographia que surgiu o fotoclube Sociedade Paulista de Photographia, organizado após uma excursão fotográfica, a primeira que se tem notícia em São Paulo, no dia 21 de abril de 1926, tendo como tema o Horto Florestal. Foi o primeiro fotoclube paulistano, se constituindo como um espaço de troca de informações voltadas para a fotografia. As tentativas anteriores de constituição de fotoclube em São Paulo datam da última década do século XIX. Em 1890, numa iniciativa que aparentemente não teve desdobramentos, Víctor Vergueiro Steidel

13

, empresário do setor gráfico, formou o Club dos Amadores

Photógraphos. Em 1900, surgiu o Photo Cub, que também teve vida curta (CAMARGO & MENDES, 1992, p. 57). Em 1927, a Sociedade Paulista de Photographia realiza seu primeiro Salão de Arte Fotográfica, mesmo ano em que Valêncio de Barros assume sua direção. Salvatore cita apenas a primeira exposição, já Barros diz ter existido uma segunda exposição e concurso no ano de 1929, que contou com a colaboração da “Casa Fototica” para sua realização: Em dezembro de 1927, a “Sociedade Paulista de Photographia” realizou o seu primeiro “Salão de Arte Fotográfica” que foi acontecimento social. 340 fotografias expostas! Para aquele tempo era verdadeiramente um assombro! Foi ainda Ruffier, como presidente da comissão do Salão quem organizou os trabalhos, tendo elaborado um excelente “Regulamento do Salão de Photographia”, impresso em folheto e fartamente distribuído. O certame foi divido em cinco categorias: - Portrait – Estudos de Gênero – Natureza Morta – Paisagem e Autocromia. Dois anos depois, em outubro de 1929, a sociedade inaugurava outra exposição e concurso, realizados com a colaboração da “Casa Fototica”, já aquele tempo um dos líderes do nosso comércio fotográfico (BARROS, 1952, n. 71/72, p. 16).

Ainda apresentando um histórico de seus trabalhos expostos na sede do Bandeirante, Barros refere-se a uma 1ª exposição e concurso de Arte Fotográfica Brasileira, realizada em janeiro de 1931 em Nova York, no Museu

13

Até o presente momento não tivemos como averiguar se existe e qual seria a relação de parentesco entre o professor Frederico Steidel, citado por Valêncio de Barros como um dos pioneiros do pictorialismo em São Paulo, e Víctor Vergueiro Steidel, empresário do setor gráfico citado por Camargo & Mendes.

234


Roerich, através do Consul brasileiro Sebastião Sampaio

14

. A exposição

contou com 85 fotografias de amadores brasileiros, sendo 9 de São Paulo e 8 do Rio de Janeiro, e o restante dos demais estados brasileiros. São Paulo ficou com os três primeiros prêmios: o primeiro a Guilherme Malfatti, o segundo a Valêncio de Barros e o terceiro a Jorge Pozzi (BARROS, 1952, n. 71/72, p. 18). Sobre essa exposição e concurso, foi publicada uma comunicação do Museu Roerich numa revista americana apresentada como Brazil, de janeiro de 1931, que Barros traduz na íntegra. A revista Sombras e Luzes é citada, tanto por Salvatore quanto por Barros. Os dois autores referem-se ao final da revista de Curvello e ao início da revista de Ruffier, na mesma sequencia. Nos dois casos, após apresentar a revista Sombras e Luzes, e seu final em curto espaço de tempo, novamente essa prematura interrupção da publicação é entendida como consequência de um tempo ainda não “favorável”, palavra encontrada nas duas publicações, mas que não são explicadas. Ficamos, nos dois casos, com as afirmações de textos anteriores sobre a fotografia artística em São Paulo, como as apresentadas no caso da descoberta da fotografia por Florence, de que esse “não favorável” se relaciona com a “ignorância e indiferença do meio” (BARROS, 1952, n. 71/72, p. 16). Em Salvatore o vínculo do fim da revista Sombras e Luzes e da Sociedade Paulista de Photographia com o surgimento do Bandeirante, que veio continuar essa história da fotografia amadora em São Paulo, se faz pela data de fundação do FCCB, quando o autor sugere que tenha chegado então um “tempo propício” para o desenvolvimento dessa arte: O entusiasmo era grande, e a Sociedade Paulista, em 1927 realiza seu primeiro Salão de Arte Fotográfica, e já com Dr. Valêncio de Barros na presidência, chegou a editar uma esplêndida revista – “Luzes e Sombras” – cujo primeiro número veio a lume em janeiro de 1929, tendo como diretor Fernando Ruffier (a Revista Brasileira de Photographia, de Renato Corvello, já havia desaparecido...). Mas não obstante os generosos esforços dos seus componentes, promovendo excursões, palestras, não obstante tudo isso, “Luzes e Sombras” apagou-se apenas um ano depois e a Sociedade Paulista poucos anos mais teve de vida. O clima não era ainda favorável... as

Na transcrição do comunicado do Museu Roerich publicado na revista Brazil, encontramos que a exposição foi organizada pelo Consul Geral do Brasil, Dr. Sebastião Sampaio, pela Associação Brasileira de Fotógrafos e pelo Rotary Club do Brasil (BARROS, 1952, n. 71/72, p. 17). 14

235


dificuldades insuperáveis... E assim chegamos a 1939 (SALVATORE, 1959, N. 108, P. 11 – 12).

Dessa forma acaba Salvatore a primeira parte de seu artigo, tratando das tentativas anteriores de criação de sociedades de amadores em São Paulo, chegando ao ano de 1939 com a fundação do Bandeirante, e a partir daí seu artigo centra-se na fundação do Bandeirante e nos “progressos” que este conseguiu em seus vinte anos de atuação na cidade de São Paulo. Se até então as dificuldades impediram o progresso desses clubes e revistas, e eram apresentadas de forma imprecisa, a partir da fundação do Bandeirante, através dos “esforços de seus associados”, segundo Salvatore, foi possível que a sociedade continuasse a crescer e a se fortalecer, tornando-se a mais forte do Brasil, com maior projeção internacional. No entanto, foi Barros, no último parágrafo de seu artigo de 1952, quem fez explicitamente a vinculação, a filiação do FCCB com a Sociedade Paulista de Photographia: A “Sociedade Paulista de Photographia”, não obstante seus curtos anos de existência – seis anos apenas – deu grande incremento à Arte Fotográfica em São Paulo. Podemos mesmo dizer, com certa ufania:- foi ela a boa semente que cresceu e frondejou nos famosos “Bandeirantes” de hoje – nossos filhos legítimos – que souberam continuar a obra iniciada e elevá-la à mais alta dignidade com os seus notáveis “Salões Internacionais”, que foram o nosso Grande Sonho! (BARROS, 1952, n. 71/72, p. 18).

Não temos como inferir concretamente sobre até que ponto essa filiação ajudou de maneira prática, para além da criação identitária, na construção do clube como instituição, mas certamente a presença de Valêncio de Barros e de outros veteranos da fotografia amadora, como Quirino Simões e Guilherme Malfatti, contribuíram para o entendimento de como funcionava uma associação, como regulamentar os concursos internos, sobre a criação dos solões de fotografia, como hierarquizar os associados tendo em conta sua atuação na sociedade, uma gama extensa de ações em que esses amadores já tinham experiência. As dificuldades que a Sociedade Paulista de Photographia enfrentou com relação à falta de verba para executar seus trabalhos, a falta de participação dos poderes públicos nesses projetos de incentivo e divulgação da arte fotográfica, certamente foram pontos discutidos

236


entre os associados do Bandeirante em suas muitas reuniões, e serviram como base para pensarem novas estratégias de atuação para o novo clube. Os programas e os artigos dessas primeiras associações, os depoimentos de amadores que viveram esse período, como é o caso de Barros, e a recuperação de alguns desses dados pelo Bandeirante nos fornece o perfil, ainda que não tão nítido, do amador do começo do século XX na cidade de São Paulo. Segundo Camargo & Mendes, as poucas informações que ainda temos sobre esses amadores, nos leva a apoiarmo-nos nas personagens que são citadas nas publicações. Dessa forma, dos que temos notícia na grande maioria das vezes, são de profissionais liberais com formação acadêmica (direito, engenharia, medicina), ou ainda pertencentes a setores técnicos em que a fotografia incorporava-se rapidamente, e cujo contato com a técnica fotográfica fazia-se na prática, como no caso dos médicos e técnicos de Medicina, já que em alguns casos, a fotografia já fazia parte de instituições como a Escola Politécnica, que havia incluído a fotografia em seu currículo no período entre 1900-1903, com previsão de exercícios práticos (CAMARGO; MENDES, 1992, p. 60). Como no caso citado por Barros, do concurso promovido pela revista A Cigarra, na década de 1910, também o jornal O Estado de S. Paulo lançou uma iniciativa de publicação voltada para a produção amadora de fotografia. Na década de 1930, o Suplemento em Rotogravura, do Estado de S. Paulo, passou a publicar a “Página dos Amadores”, iniciativa que parece ter tido a intenção de atrair novos leitores. Em setembro de 1936, publicou uma nota nesse sentido: Os sentimentos artísticos, tão comuns em nosso povo, manifesta-se por todos os meios. Não somos apenas um paiz de poetas, como já foi dito; somos também um paiz de músicos, de cantores, de declamadores, de pintores, etc. [...]. Há no momento uma grande febre fotográfica, com os primeiros enthusiasmos turísticos de nossa gente, as câmaras escuras entraram na moda, as objetivas faíscam diante de perspectivas e grupos, ouvem-se o estalido secco de chapa batidas e grande fitas de celuloide inundam as casas que trabalham em revelações fotográficas (SUPLEMENTO EM ROTOGRAVURA apud CAMARGO & MENDES, 1992, p. 58).

O trecho recolhido por Camargo & Mendes diz de uma “febre fotográfica” voltada principalmente para a fotografia amadora descompromissada das

237


discussões artísticas, referindo-se às fotografias que acompanhavam os primeiros entusiasmos turísticos e que eram reveladas nas casas de materiais fotográficos. Esse espaço aberto num jornal de grande circulação deveria contemplar essa nova modalidade que estava invadindo a sociedade paulistana, de forma ampla, não apenas se direcionando para as discussões sobre a fotografia pictórica, o que também acaba acontecendo através da possibilidade de enviar comentários ao caderno, referentes às fotografias publicadas, auxiliando um entendimento ainda que parcial, tanto da popularidade da fotografia pictórica, quanto do perfil do fotógrafo amador. Um exemplo desse perfil de amador aparece no Suplemento em Rotogravura, em que se encontra referência a Carlos Quirino Simões, engenheiro formado pela Escola Politécnica, diretor administrativo do Departamento de Estradas de Rodagem, que em 1926 participou da Sociedade Paulista de Photographia e do FCCB. Camargo & Mendes destacam um comentário anônimo, de agosto de 1937, feito ao trabalho de Quirino Simões como capaz de nos ajudar a caracterizar uma parcela da produção amadora do período: De vez em quando o notável techinico distingue nos com alguns dos seus trabalhos, nos quaes o registro photographico é levado à altura de uma verdadeira obra de arte, pois nelle a natureza é vista através de um temperamento, servindo-lhe para isto os motivos mais simples, como também os mais variados. Seja, como vemos nesta página, um pormenor architectonico, um irônico epsodio de rua, modesto arbusto secco à beira de uma estrada ou a ramagem de uma arvore frondosa que se debruça sobre a água, todas as suas obras tem uma significação, que é a da natureza surpreendida em aspectos aparentemente singelos, mas de tal modo expressivos que em todos eles se sente o artista que soube escolhe-los e fixa-los (CAMARGO; MENDES, 1992, p. 64).

O trecho escolhido evidencia a distinção que seu autor faz do técnico, destacado como “notável”, do artista que é capaz de mostrar a natureza por meio de “um temperamento”, de lhe conferir “significação” e ser “expressivo”, características caras aos pictorialistas. A descrição das imagens as aproxima da pintura de maior divulgação e aceitação no período: paisagens bucólicas

238


rurais. O tema urbano surge como um “pormenor architectonico”, não sendo o tema central da imagem

15

.

Nessa multiplicação de interações entre fotógrafos, indústria fotográfica, ciência e arte no espaço da cidade, se faz necessária uma diferenciação entre seus movimentos de aproximação e afastamento caracterizados pelas singularidades

de

seus

momentos

históricos.

Acompanhando

esses

movimentos podemos perceber que não existe uma total homogeneidade no clubismo, assim como não existe homogeneidade no pictorialismo e posteriormente, depois dos anos de 1930, na produção moderna desses clubes. As teorizações sobre a estética fotográfica e o estatuto da fotografia dependeram dessas múltiplas relações ocorridas na sociedade e inseridas em suas discussões culturais e políticas.

REFERÊNCIAS: BARROS, Valencio de. As lições do Salão. Boletim Foto Cine, São Paulo, n. 10, ano I, p. 2, fev. 1947. __________________. 30 anos de Fotografia. Boletim Foto Cine, São Paulo, n. 71/72, ano VI, p. 12 – 18, março-abril de 1952. __________________. História e Fatos da Fotografia em São Paulo. Boletim Foto Cine, São Paulo, n. 122, ano XI, p. 6 – 10, abril de 1961. CAMARGO, Mônica Junqueira de; MENDES, Ricardo. Fotografia. Cultura e fotografia paulistana no século XX. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1992. FERNADES JR., Rubens. A fotografia expandida. 190 f. Tese (Doutorado em História da Arte) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2002. KOSSOY, Boris. “Luzes e sombras da metrópole: um século de fotografias em São Paulo (1850 – 1950)”. In: PORTA, Paula (Org.). História da cidade de

15

Como salienta André Rouillé (2009), a paisagem dos pictorialistas é mais próxima de uma pintura neoclássica, em decadência já no começo do século XX, do que de uma paisagem impressionista, que englobava o presente em transformação dos homens e das cidades, com a incorporação dos trens, dos navios, casas, fábricas e máquinas. As paisagens pictorialistas são silenciosas porque buscam se afastar, porque desviam das novidades modernas. Essas novas visibilidades produzidas pelo presente são ignoradas pelos pictorialistas, em muito por serem entendidas por esses como triviais, populares demais para pertencerem à arte, marcadas demais pela modernidade (ROUILLÉ, 2009, p. 254). Mas, principalmente por estar distante da verdadeira preocupação dos pictorialistas, a interpretação, que no trecho destacado acima podemos identificar na menção ao “temperamento”, “significação” que o fotógrafo foi capaz de dar à natureza.

239


São Paulo: a cidade no Império. São Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 387-455. v. 2. ____________. Dicionário Histórico – Fotográfico Brasileiro. Fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833 – 1910). São Paulo: Instituto Moreira Sales, 2002. MONTEIRO, Charles. O lugar da fotografia frente a outras imagens e sua função social na elaboração de uma nova visualidade urbana moderna nas revistas ilustradas dos anos de 1920. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – ANPUH, 26, 2011, São Paulo. Anais... São Paulo, jul. 2011, p. 1-9. MELLO, Maria Teresa Bandeira de. Arte e Fotografia: o movimento pictorialista no Brasil. Rio de Janeiro: Funarte, 1998. MENDES, Ricardo. Pensamento Crítico em Fotografia. Antologia Brasil – 1890-1930. São Paulo: FUNARTE, 2013. MENESES, Ulpiano Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual. Balanço provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 23, n. 45, p. 11-36, jul. 2003. PASTORE, Vincenzo. Na rua. Vincenzo Pastore com um ensaio de Antonio Arnoni Prado. São Paulo: Instituto Moreira Sales, 2009. PAVAN, Margot. Fotomontagem e Pintura Pré-Rafaelita. In: FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia. Usos e Funções no século XIX. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008, p. 233 – 259. ROUILLÉ, André. A fotografia entre documento e arte contemporânea. Tradução de Constancia Egrejas. São Paulo: Senac, 2009. SALVATORE, Eduardo. Um pouco de história... Boletim Foto Cine, São Paulo, n. 108, ano IX, p. 10 – 15, abril de 1959. ____________________. Uma Sensibilidade Revelada. São Paulo: Museu da Imagem e do Som, 2004. UM POUCO DE HISTÓRIA... Boletim Foto Cine, São Paulo, n.1, ano I, p. 3, maio de 1946.

240


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A Hipnose da Morte: a derradeira hora nas Danças Macabras do século XV

Dra. Juliana Porto Chacon Humphreys (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 1

Resumo:

O artigo que se apresenta tem como objeto de estudo as Danças Macabras medievais, uma forma popular de arte, típica da Europa do século XV. Estritamente voltada para uma abordagem impetuosa e direta sobre a morte, esse tipo de expressão conseguiu reunir em imagens as angústias mortuárias mais comuns da Baixa Idade Média, dentre elas, as mais urgentes: a laicidade e a inevitabilidade da morte. O objetivo do estudo é revelar como questões cotidianas, pautadas pela política do medo instituída pela Igreja Católica, eram retratadas nas Danças Macabras, alimentando uma visão miserável de mundo. A metodologia de estudo envolve a análise do conteúdo das imagens, sob o aporte histórico-contextual de Johan Huizinga e Jean Delumeau, especialistas na Baixa Idade Média. O estudo revela que a construção das imagens salienta a clássica relação entre retidão em vida e redenção pós morte, utilizando a figura feminina como principal ícone da hipnose da morte na hora do derradeiro encontro.

Palavras-chave: Medieval; Morte; Imagem.

1. As flechas de Deus: a Peste Negra e outras misérias medievais A Peste é sem nenhuma dúvida, entre todas as calamidades desta vida, a mais cruel e verdadeiramente a mais atroz. É com grande razão que é chamada por antonomásia de o Mal. Pois não há sobre a terra nenhuma mal que seja comparável e semelhante à Peste. (F. DE SANTA MARIA apud DELUMEAU) 1

Professora de Ensino Superior – graduação e pós-graduação.

241


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A Idade Média foi um período histórico notadamente marcado pelo pessimismo e pela visão apocalíptica do mundo. Os séculos V a XV caracterizaram-se por uma atmosfera sombria que oprimia o cotidiano das comunidades, ao mesmo tempo em que torturava o homem individualmente, com angústias intermináveis e pavores incessantes. O que se tinha eram hordas de histéricos, angustiados, melancólicos e fanáticos que não se ocupavam de outro tema que não a sobrevivência em meio ao perigo iminente de castigos divinos e do fim da humanidade, isto é, o tão esperado, Juízo Final. O temor, o espanto, o pavor, o terror dizem mais respeito ao medo; a inquietação, a ansiedade, a melancolia, à angústia. O primeira referese ao conhecido; a segunda, ao desconhecido. O medo tem um objeto determinado a qual se pode fazer frente. A angústia não o tem e é vívida como uma espera dolorosa diante de um perigo tanto mais temível quanto menos claramente identificado: é um sentimento global de insegurança. (DELUMEAU, 1989. p. 25)

O pensamento religioso medieval exercia influência determinante para uma tal paranoia coletiva, muito arraigada na concepção da sobrenaturalidade e daquilo que ocorria fora das vistas humanas. Essa filosofia do horror que defendia a existência macabra de múltiplos perigos à alma humana, corroborava para que o medo no nível coletivo, e a angústia, no nível individual, se convertessem na força motriz da unidade, da ordem e, acima de tudo, da autoridade da Igreja Católica em toda a Alta Idade Média e em boa parte da Baixa Idade Média. Apesar do papel preponderante da imaginação para sustentar a intrujice religiosa, alguns acontecimentos proeminentes da esfera da realidade conspiravam para o mau agouro que pairava sobre a Europa Medieval. É certo que o sobrenatural permanecia sinistramente associado a esses eventos, mas de fato, as guerras, doenças, pandemias e a escassez de alimento que assolaram a Europa por décadas, nada tinham de invencionice ou imaginação fértil. A Peste Negra ou Morte Negra como era conhecida, foi uma sucessão de epidemias em nível continental que, em quatro séculos, aniquilou entre 40% e 75% da população da Europa, dependendo da localidade. Nenhuma região da Europa foi poupada pela Morte Negra. Um conjunto de doenças contagiosas (peste bubônica, pneumônica e septicêmica), que

242


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

retornavam a cada 10 ou 15 anos, aniquilando por onde passavam não só os seres humanos, mas também os animais, as plantações, o mercantilismo, o cotidiano, o comércio e as economias locais. Em tempos de Peste, a necessidade de isolamento, a morte da força de trabalho, o fechamento dos portos e o abandono do espaço público, condenavam uma cidade a morrer juntamente com seu povo. Jeffrey Richards exemplifica a situação calamitosa das populações europeias nos anos 1300, nominando os resultados de algumas das pestes que ocorreram naquele período: A Peste Negra devastou a Europa durante o período 1347-9, dizimando, estima-se hoje, cerca de um terço da população. [...] Em 1361-2, uma segunda Peste (pestis secunda), atacou; entre 10 e 20% da população pereceram. Ela matou tantos rapazes que ficou conhecida como a ‘Peste do Rapazes’ (pestis puerorum). Em 1369, a terceira Peste (tertia pestis) eliminou outros 10 ou 15% da população. A peste retornou ciclicamente a cada cinco ou dez anos no decorrer de toda a Idade Média. (RICHARDS, 1993. p.26)

Também o prestígio da Igreja e o poder do pensamento religioso sofreram com os efeitos da Peste. Talvez a Morte Negra tenha sido a grande responsável pela ascensão do individualismo espiritual que predominou no início do Renascimento, visto que a questão da salvação da alma, em período de mortes massivas, tornou-se mais importante do que nunca. Nesse sentido, o homem voltou-se para si, colocando em xeque a influência da Igreja como intermediadora entre as esferas celeste e terrena. Mas, acima de tudo, os efeitos da Peste influenciaram a maneira pela qual os homens encaravam a morte. Se, na era medieval, a morte foi envolvida pelo macabro e pelo sombrio, sem dúvidas, isso foi decorrência da malfadada Morte Negra. Com relação à morte, a Peste Negra agregou outros fatores mais sinistros à questão da privação da convivência e da salvação da alma. Para o homem da Idade Média, o perecimento de uma pessoa tornava-se ainda mais terrível por estar acrescido da dor intensa do moribundo, do odor que encobria as cidades em decorrência do grande número de cadáveres, da putrefação do corpo resultante das doenças e do mau agouro repentino que se abatia em

243


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

uma vida até pouco tempo tranquila e promissora. Nada parecia mais horripilante, sofrido e condenatório do que a morte em tempos de Peste. Os aspectos estéticos inerentes à Peste Negra eram por si só assustadores: montanhas de cadáveres acumulados pelas esquinas e portas das casas; fogueiras incessantes para queimada dos corpos e para o afastamento dos maus espíritos; valas comuns com amontoados de corpos em estado de putrefação; ausência de vida no espaço público, rasgado, vez por outra

por

pessoas

apressadas

que se

expunham

para cumprir

os

compromissos inadiáveis e para adquirir suprimentos básicos; e a circulação dos médicos responsáveis por atender os doentes e tentar aplicar alguma ordem em meio ao caos. De fato, nada poderia ser mais tétrico do que a presença dos médicos em tempos de Peste. Além da pouca efetividade de suas atuações, já que os medicamentos e as condições de higiene eram tão precários quanto ineficientes e a Peste era tão contagiosa quanto mortal, os médicos trajavam um tipo de indumentária que reforçava a situação agourenta na qual os atingidos pela Peste se viam envolvidos. Os costumes trajados pelos médicos incluíam uma máscara em formato de bico de pássaro, o que os associava à ideia de um corvo do mal que rondava a cidade levando a morte através das casas, visto que, no mais das vezes, suas visitas eram sucedidas pela morte do doente. FIGURA 1 - Gravura do Dr. Schnabel (“Bico”) de Roma, Paulus Furst - 1656 Médico vestindo sua roupa de proteção típica dos médicos em tempos de Peste.

Com medo da contaminação e sem entender corretamente o sistema de propagação da doença, muitos recorriam ao isolamento completo e, quando

244


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

algum habitante da casa morria em decorrência da Peste, seu corpo era simplesmente jogado à rua pela fresta da porta, daí o acúmulo desastroso de corpos que inviabilizavam as cidades e ajudavam a contaminar animais famintos. Outra questão importante era que as pulgas também infestavam os animas que, constantemente, eram sacrificados em meio ao espaço público, aumentando a deterioração do saneamento. Além disso, estrangeiros, forasteiros e judeus eram perseguidos por serem considerados os veículos de entrada da Peste na cidade. Considerando outras doenças isoladas que agravavam o estado de saúde da Europa, como o tifo e a difteria, além da altíssima taxa de criminalidade em tempos de epidemia, e outras calamidades como fome e sucessivas guerras, pode-se imaginar o quanto era simples associar esse cenário de destruição e morte aos desígnios de Deus e à aproximação do fim do mundo. Mais grotesco ainda é saber que em seguida ao abrandamento do contágio, hordas de flagelantes faziam procissão, tentando aplacar a ira divina (RICHARDS, 1993). O movimento dos Flagelantes foi criado por um grupo de fieis que acreditava que o auto-flagelamento seria o caminho para aplacar a ira de Deus, visto que para eles a Peste Negra era a resposta Divina contra os prazeres, as insurgências, os pecados e os desvios da raça humana.

FIGURA 2 - Flagelantes – século XV

A Peste Negra intensificou a preocupação medieval com as ‘quatro últimas coisas’, morte, juízo, paraíso e inferno. Ela teve um efeito marcante sobre a arte e a literatura, que se tornavam saturadas de imagens de dor e de morte. Peças de mistério com temas religiosos tornaram-se comuns e geralmente falavam sobre a decadência humana e os tormentos do inferno. (RICHARDS, 1993. p. 27)

245


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Inspirados pela mitologia da Antiguidade e por passagens arcaicas do Cristianismo, passou a fazer-se referências à ira de Deus como sendo flechas de fogo ou envenenadas enviadas do céu. Inúmeras pinturas retratavam as flechas certeiras vindas do céu, atingindo os homens na Terra. Segundo, Delumeau (1989. p. 113), um dos mais expressivos é um afresco de B. Gozzoli, em San Gimignano (1464), que mostra Deus Pai lançando suas flechas envenenadas, a despeito de Jesus e Maria estarem ajoelhados em súplica. As flechas de Deus eram uma metáfora poderosa de como os homens acreditavam estar sendo vítimas dos castigos celestes.

FIGURA 3 - The Triumph of Death – pintura em parede Palazzo Abatellis – Palermo - 1448

As flechas de Deus sobre a Humanidade pecadora tornaram-se obsessão religiosa, popular e artística, de tal forma que São Sebastião tornouse o santo salvador das mazelas da Peste por ter tido, ele próprio, o corpo transpassado por flechas e milagrosamente sobrevivido.

246


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

FIGURA 4 - Martírio de São Sebastião – Bartolomeu di Giovanni – 1500 O mártir São Sebastião em pintura da Baixa Idade Média, na qual é retratada sua execução pelos soldados do imperador romano Diocleciano.

Com a visão das flechas de Deus, a Europa, abatida pela Peste Negra assumiu a condição de últimos dias, restando apenas a sorte de ser ou não encaminhado para o Paraíso. Em meio a esse sofrimento, a morte tomou contornos únicos, típicos da Idade Média, na qual a catástrofe, aliada à atmosfera macabra da Morte Negra, converteu a morte no tema mais sombrio e simbólico daqueles tempos. 2. Os Pensamentos em torno da Morte Laica: o perecimento do corpo e a alegoria do morto que volta A partir do século XV, os pensamentos em torno da morte adquiriram consistência em termos de complexidade e eficiência, pois, apesar de ter sido um tema indiscutivelmente relevante para Igreja e para os homens ao longo de toda da Idade Média, somente à beira do Renascimento os detalhes macabros que passaram a envolver o assunto desenvolveram-se. Dois foram os instrumentos que proporcionaram a difusão massiva e a nova ótica do pensamento mortório: a pregação, através da figura do pregador que circulava pelas comunidades, e a gravura em madeira, ambas metodologias de disseminação eficientes em todas as camadas sociais. Aliás, as gravuras foram a base precursora das famosas “Danças Macabras”, a principal expressão artística e cultural sobre a morte, que serão abordadas mais adiante. “Esses dois meios de expressão de massa, podiam reproduzir a ideia da morte como um conceito muito simples, direto e real, de forma nítida e violenta.” (HUIZINGA, 2010. p. 221).

247


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Das produções advindas desse período, é que as sociedades contemporâneas compreenderam a ideia de morte praticada pela Europa Medieval. “Nenhuma época impôs a toda a população a ideia de morte continuamente e com tanta ênfase quanto o século XV”, (HUIZINGA, 2010. p. 221). A força desse pensamento era tamanha que tornou-se praticamente impossível levar a vida sem considerar a todo o instante o que Huizinga refere como “memento mori” (HUIZINGA, 2010), uma lembrança da morte que ecoa pela vida, como um pressentimento, uma espera angustiante por um acontecimento que hora ou outra se abaterá sobre o indivíduo. É certo que o imaginário concernente à preocupação com a morte não era novidade do século XV, mas o que chama a atenção para a importância dessa fase é o fato de aspectos macabros terem sobressaído à melancolia que a eterna incompreensão diante da morte tendia a suscitar. De fato, a partir do momento em que o conceito de macabro 2 foi instituído, ele passou a subjugar toda e qualquer ideia religiosa ou outro questionamento filosófico sobre a morte. O macabro passou a valer-se dele mesmo para a exaltação do grotesco e do repulsivo em torno do tema. Todavia, é bem verdade que, num clima de angústia e de morbidez, a atração do macabro corria o risco de desviar os homens da época - e não deixou de acontecer – para duas direções, afinal opostas tanto uma quanto a outra, à mensagem religiosa inicial. O primeiro desses caminhos sem saída era a complacência pelos espetáculos de sofrimento e de morte. Partiu-se das crucificações, das flagelações, da Legenda Dourada e das evocações de martírios e desembocou-se em cenas voluntariamente malsãs de torturas, de execuções e de carnificinas. Da lição moral e religiosa, resvalou-se para o deleitamento sádico. (DELUMEAU, 2003. p. 211)

No período pós-Peste Negra, o homem desenvolveu uma estranha relação com os assuntos mundanos, flutuando entre o interesse pelos prazeres da carne e a completa aversão sentida pelo corpo humano. Consequentemente, o horror tornou-se a tônica da morte nessa época, ou seja, o medo concernente à decomposição do corpo e à laicidade do falecimento suprimiu a preocupação com o além-morte. Aliás, a vida após a 2

Jean Delumeau refere-se a diversas passagens em O Pecado e O Medo ao levantar a hipótese mais provável para o termo “macabro” que surgiu no século XIV. “A hipótese mais provável relaciona esse adjetivo a Judas Macabeu, que fez os judeus orarem pelas almas dos defuntos. Numa época em que a Igreja esforçava-se para fazer penetrar a crença no purgatório, Judas Macabeu foi objeto de uma promoção no discurso eclesiástico e, por reflexo, na linguagem corrente em cujo nível ele encontrou lendas relativas a fantasmas.” (DELUMEAU, 2003. p. 137)

248


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

morte recebeu, a partir do século XIII, contornos mais sólidos, culminando, no século XV, com mortos que voltavam à Terra para buscar os que se encontravam à beira da hora fatal. É possível afirmar que a esquizofrenia frente à morte e ao corpo foi um movimento inerente a uma sociedade que passou a vida negando os prazeres e a felicidade em prol da salvação da alma. Essa é uma demonstração de que, apesar de estarem supostamente ligados aos rígidos dogmas da Igreja, os homens medievais eram tão apegados às questões terrenas e aos prazeres da vida, quanto em qualquer outra época ou, quem sabe, ainda um pouco mais. “A verdade é que o homem do fim da Idade Média e do começo dos tempos modernos amou loucamente as coisas da vida” (ARIÈS, 2003. p. 113). Influenciado pela cultura grega pagã, o homem da Alta Idade Média lidou, ao longo dos séculos, com um sinistro sentimento de privação da convivência, que empurrava, para o primeiro plano das angústias mortuárias, a sensação de perda da beleza e da glória humanas, para um final sempre considerado sem sentido, triste e grotescamente inevitável. A partir de 1400, com o avanço das técnicas de expressão artística (HUIZINGA, 2010), o horror causado pelo apodrecimento do corpo cadavérico saltou ao primeiro plano da morte, provavelmente, esse sempre tenha sido um incômodo, mas as representações horripilantemente convincentes conferiam visibilidade a esse medo latente. Nas lápides, nas paredes, nas gravuras, nos cânticos e na literatura religiosa e popular, o perecimento do corpo, bem como os vermes, a terra e as entranhas, ganharam destaque detalhado e repugnante.

FIGURA 5 - Os restos mortais do cardeal Lagrange O cadáver em putrefação na lápide do defunto: a representação realista do estado atual do morto, com membros e rosto decompostos, destacavam o lado repulsivo e terreno da morte, suprimindo, em primeira instância, as boas memórias que se poderiam suscitar diante dos

249


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina restos mortais.

A partir desse ponto, é possível adentrar a questão da figura feminia como fonte de horror. Johan Huizinga exemplifica a aversão pela velhice, doença, morte e aprodrecimento que permeava a Europa no século XV, misturada à veemente negação da beleza física (principalmente, a feminina), como fonte de pecado e infelicidade, citando uma passagem escrita pelo monge de Cluny: A beleza do corpo existe apenas na pele. Pois se as pessoas vissem o que há sob a pele, assim como acontece ao lince da Beócia, que vê as entranhas, sentiriam calafrios ante a visão de uma mulher. Toda aquela graça consiste em mucosidades e em sangue, em humores e bile. Se alguém pensar naquilo que se oculta nas narinas, naquilo que se oculta na garganta e naquilo que se oculta no ventre, sempre o achará imundo. E se nós, nem mesmo com as pontas dos dedos, conseguimos tocar o muco ou os excrementos, como podemos querer abraçar o próprio saco de excrementos? (CLUNY apud HUIZINGA, 2010. p. 226)

Não é de se espantar o desprezo expressado pela beleza feminina, afinal, as mulheres eram consideradas muito mais ameaças à conduta moral e à boa reputação da alma, do que, efetivamente, parte da ordem natural da vida e da espécie humana. Em termos de representação mortuária, no século XV, a mulher era apresentada, com desrespeitosa frequência, sendo devorada por vermes e sofrendo da tão temida decomposição do corpo, em uma espécie de castigo pela volúpia corporal que se agregava aos temores do fenecimento: No convento dos celestinos em Avignon, antes da revolução, existia um quadro que a tradição atribuía ao próprio fundador artístico do mosteiro, o rei René. Ele apresentava um cadáver feminino em pé, com um penteado gracioso, envolto em sua mortalha; os vermes devoravam seu corpo. As primeiras estrofes da inscrição rezam: Já fui a mais bela das mulheres,/Mas graças à morte fiquei assim./Minha carne era muito bela, fresca e macia,/Agora está toda transformada em cinzas./Meu corpo era muito encantador e muito formoso,/Muitas vezes costumava vestir-me em sedas./Agora, como é o certo, devo ficar totalmente nua./Trajava peles cor de cinza e forro branco,/Morava como queria, num grande palácio,/Agora moro neste pequeno sarcófago./Meu quarto era decorado com belos tapetes,/Agora minha cova é rodeada por aranhas. (HUIZINGA, 2010. p. 227)

A fixação pela manutenção da integridade do corpo pode ser observada por meio da costumeiramente límpida e intacta representação dos santos, a exemplo de São Sebastião e do próprio Jesus, que apesar de transparecerem

250


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

as chagas que os acometeram, permaneceram com seus corpos ainda bem delineados e, até certo ponto, com aparência saudável. Ambos continuaram apresentando, como um indício de agonia da carne, rastros de sangue que escorrem meticulosamente pelo corpo, poeticamente contorcido. Se levar-se em consideração que o sangue é o símbolo máximo da vida e o jorrar do líquido vermelho vívido é o denotativo de algo pulsante, é possível inferir que, para além dos corpos flagelados, ainda há vida, isto é, a vida do santo. Ou, ainda, é da morte do corpo que nasce a vida de santo. Na linha da não morte efetiva, e imbuídos pela sórdida fixação no macabré, o homem medieval agregou outro elemento à aflição diante da preservação/decomposição do corpo: o retorno do morto à Terra. Uma das primeiras e mais estranhas manifestações associando esses dois tópicos é uma ilustração datada de 1470, que apresenta a Morte levantando-se de uma tumba e encarando, fixamente, um alvo subjetivo.

FIGURA 6 - Office of the Dead in the Hours of Anne France, Jean Colombe – 1470 A Morte levanta de uma tumba de mármore rosa, com a pele em perfeito estado, apesar da magreza e da cor macilenta, típicas de um cadáver. Ela carrega consigo uma flecha, tal qual as flechas da morte enviadas por Deus durante a Peste Negra. A Morte traja seu manto, uma espécie de capa que disfarça, até certo ponto, seu corpo cadavérico.

Antes de adentrar os meandros das Danças Macabras, propriamente ditas, é necessário salientar que já no século XIII surge um tipo de história na literatura francesa conhecido por “o conto dos três mortos e dos três vivos” (BINSKI, 1996). O conto consiste em “três jovens da nobreza que encontram subitamente três mortos hediondos que lhes contam sobre a própria glória

251


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

terrena e os alertam para o rápido fim que os aguarda.” (HUIZINGA, 2010. p. 232). 3 Nesse tipo de conto, já era possível observar todos os argumentos que mais tarde seriam determinantes para a expressão e massificação das Danças Macabras no século XV: o retorno dos mortos e o seu contato com os vivos, a alegria do corpo vivo e a tristeza do corpo morto, além de uma atitude mais argumentativa e astuta da Morte diante daquele que terá o destino selado naquela determinada cena. Por último, assim como nas Danças Macabras, a moralidade da morte impregna a ilustração, visto que uma das mensagens centrais é o fato de que a Morte chega, mais hora ou menos hora, para todos. Esta laicidade das representações da morte está presente especialmente na arte macabra e na ocupação social dos cemitérios. [...] Aí temos uma imagem de morte em que ao menos tendencialmente o caráter de iniciação a uma nova vida, de passagem para recomeçar de novo e de ingresso na transcendência é obscurecido, para mostrar fundamentalmente o quadro do evento da morte, o fim da vida terrena e o que isso deixa atrás de si: cadáver e putrefação. A intenção inicial das artes e da dança macabra é recordar que a vida mundana é transitória e vã e, por esta estratégia de demonstração dos horrores angustiantes da morte, chamar a atenção para a vida do além e simultaneamente apontar para um certo fascínio da condição de ser vivo. (RODRIGUES, 1983. p. 120)

FIGURA 7 - As Três Vivas e as Três Mortas - no Livro de Salmos de Bonne de Luxemburgo

3

Claude Blum, em seu artigo sobre a loucura e a morte no imaginário medieval, baseia-se em extensa bibliografia para apresentar uma outra visão sobre a lenda dos três vivos e dos três mortos. Segundo ele, o encontro se dá entre os vivos e seus próprios corpos mortos, novidade considerável para o pensamento da época. “(…) os três mortos não são almas de outro mundo ou viajantes do além; eles encarnam a parte material do homem quando esse não existe mais; representam a própria morte, isto é, aquele nada, aquela ausência total de vida e de humanidade que o cadáver e o esqueleto são para o cristão.” (BLUM, 1996. p. 283). De toda forma, a possibilidade de ser confrontado pela morte caracteriza um retorno, um novo aspecto que impregna a concepção de morte nas lendas que antecedem as Danças Macabras.

252


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A composição das Danças Macabras que invadiram a Europa no século XV, são uma herança direta das manifestações artísticas, que se iniciaram nos dois séculos anteriores, e que estavam comprometidas com a mudança de pensamento do homem ante o mistério da morte e, consequentemente, o valor da vida. Há que se concordar que essa mudança de percepção foi válida e, até certo ponto, salubre, mesmo que tenha se dado pela via da sordidez e do macabré, pois, de toda forma, libertou o homem medieval de uma vida pautada exclusivamente por uma existência futura, idealizada e invisível no tão sonhado Paraíso. 3. A Hipnose da Morte nas Danças Macabras As Danças Macabras constituíram uma das mais importantes e populares formas de arte na Europa do século XV. Estritamente voltada para uma abordagem impetuosa e direta sobre a morte, esse tipo de expressão conseguiu reunir em imagens as três angústias mortuárias da Baixa Idade Média: o apodrecimento do corpo, a laicidade da morte e o morto que volta; tudo isso colapsado em um terrível encontro com a Morte. De acordo com Johan Huizinga, a origem da expressão Danse Macabre remonta ao poeta Jean Le Fèvre, que, em 1376, afirmou: “je fis de Macabré la dance”, isto é, “eu fiz a dança de Macabré”. Ainda, por estar o “Macabré” em letra maiúscula na expressão de Jean Le Fèvre, Huizinga considera muito provável que ele estivesse referindo-se a um nome próprio, quase certo o de Judas Macabeu, conforme levantou Jean Delumeau. O encontro com a Morte é o aspecto determinante para a existência das Danças Macabras, afinal, as cenas gravadas em madeiras ou em papel (através da xilogravura), em tapeçarias, nas lápides ou paredes de cemitérios, deviam sempre apresentar o momento da solene e insólita reunião entre a Vida e a Morte, um instante efêmero e único que marcava os derradeiros passos do homem na Terra. Exatamente por ilustrar esses instantes finais, isto é, a “última hora”, é que essas imagens tinham a tendência indiscutivelmente macabré, ainda mais porque, na Idade Média, “a morte era o revelador metafórico do mal viver”, (VOVELLE, 1996. p. 26).

253


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O francês Guyot Marchant’s e o alemão Hans Holbein, o Jovem, foram os artistas mais produtivos das Danças Macabras, mas a popularidade desse tipo de gravura só foi possível graças à proliferação de imagens, que percorriam a Europa em todos os formatos inerentes ao estilo 4. Totentanz em alemão, Dodendans em holandês, ainda, Dance of Death em inglês e Dança de la Muerte em espanhol, são derivações do termo original francês Danse Macabre, que denotam o quanto as imagens povoaram a Europa de então. A mais famosa, e também considerada a primeira edição em imagem da Dança Macabra (já que os textos precederam os desenhos), é uma xilogravura do francês Guyot Marchant, de 1485, que, inspirada em uma pintura que cobria o muro da galeria do Cemitério dos Inocentes, em Paris (um dos mais importantes em termos de arte mortuária), apresentava a laicidade da morte como a primeira e mais moralista das preocupações em torno da sua infalibilidade. A arte completa exigia que as imagens fossem acompanhadas por textos e, nesse caso, a influência veio do poema de Jean Le Fèvre, ancestral da Dança Macabra, propriamente dita.

FIGURA 8 - La Danse Macabre, Guyot Marchand - 1484. A Morte não Perdoa Bispo nem Nobre

As vestimentas e os ornamentos que envolvem a cena são importantes para demonstrar a posição social daquele que está sendo levado, afinal as 4

“No estágio atual do conhecimento, foram assinaladas na França pelo menos 80 danças macabras […]; 22 na Alemanha (mais a Alsácia, a Áustria, a Estônia e a Istria), 8 na Suíça, 6 nos Países Baixos, 22 na França, 14 na Inglaterra, 8 na Itália (do Norte). Nenhuma é anterior a 1400 – provavelmente o escrito, mais uma vez precede a imagem. Em compensação, outras 30 foram realizadas nos século XVII e XVIII e até no XI, essencialmente na Alemanha, na Áustria e na Suíça.”(DELUMEAU, 2003. p. 147)

254


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

roupas na Idade Média funcionavam como um código social, moral e profissional. Destaca-se o fato de a cena estar agradavelmente repleta de flores, simbolizando uma vida justa, honesta e adaptada aos preceitos religiosos. Importante notar que a aversão pelo apodrecimento do corpo cadavérico está representada pelo buraco aparente na região do ventre do esqueleto. Ainda, o reforço da ideia de morte está arraigado na foice carregada pelo primeiro esqueleto. Mais à frente, esse código não será mais necessário, visto que o repertório interpretativo das Danças Macabras já estará difundido entre toda a sociedade. Em casos em que há muitas pessoas na cena, o lugar ocupado por elas na procissão é determinado pela importância dos cargos e funções desempenhados em vida.

FIGURA 9 - O Monge, o Agiota e o Homem Pobre , Guyot Marchand - 1485

Na primeira fase das Danças Macabras, o terrível dançarino ainda era o próprio morto, uma profecia de um futuro próximo daquele em procissão. A angustiante visão de um Duplo horrendo. A própria imagem refletida, como se a pessoa estivesse de fronte a um espelho. A morte na Dança Macabra não é representada como uma figura antropomórfica especial mas, como uma consciência macabra de si, como uma lembrança constante da tumba e dos processos naturais, considerados como parte integrante da vida, como uma confrontação do homem com sua imagem em um espelho realista (aliás, trata-se de uma época em que o espelho tem grande importância na vida cotidiana). A morte, em suma, é concebida em uma atmosfera de familiaridade e sensualidade. (RODRIGUES, 1983. p. 121)

É nesse contexto que as Danças Macabras empregavam a técnica do espelhamento, ou seja, a repetição de algum detalhe específico do elegido para caracterizar ser genuinamente um Doppelgänger.

255


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

FIGURA 3 - A Morte e o Aleijado, Matthäus

FIGURA 4 - A Morte e a Rainha, Matthäus

Merian o Velho - 1649. Baseado em detalhe

Merian o Velho - 1649. Baseado em detalhe

de mural de 1440

de mural de 1440

Na composição de muitas Danças Macabras, chama a atenção a Morte valer-se de músicos que organizam e chamam os elegidos para a procissão. De fato, a utilização da música não passa de um subterfúgio empregado pela Morte para ludibriar aqueles que a devem seguir rumo ao além, fazendo-os acreditar tratar-se de momento agradável e festivo. Da mesma forma, a dança e a música simulam uma situação muito diferente da que realmente desenha-se no quadro das Danças Macabras. Especialmente durante a Idade Média, a dança desempenhava um papel central na socialização. As pessoas sentiam-se alegres e privilegiadas quando podiam dançar, tanto em grupos, quanto em pares. Ao envolver a dança no processo de morte, a Rainha e seus assistentes tentam facilitar o engajamento dos elegidos na procissão que se segue. “A música e a dança são geralmente expressões da alegria de viver, que a Morte utiliza perversamente, convertendo em algo mórbido, ameaçador e grosseiro.” (OOSTERWIJK, 2011. p. 17). Realmente, é possível imaginar

o quanto é dantesco ouvir o rufar dos

tambores que marcam os passos da procissão funesta. Essa deve ser, indiscutivelmente, uma sensação aterradora, mesmo para aqueles que apenas testemunham.

256


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

FIGURA 12 - Gravuras de Hans Holbein, o Jovem - 1538

Originalmente, as Danças Macabras apresentavam somente homens, com o intuito de explorar a diversidade de papéis protagonizados por eles na esfera social. Isso se dava em função da abordagem relativa à universalidade da morte, como é possível perceber pelas xilogravuras anteriores, de Guyot Marchand. Mais adiante, durante o processo de popularização das Danças Macabras, as mulheres passaram a ser retratadas, no entanto, mais do que a própria dança poderia propor, a feminilidade foi associada à sensualidade e ao fenecimento do corpo, de forma que, invariavelmente, os esqueletos femininos apresentavam buracos proeminentes pelo corpo e cabelos desgrenhados. No ciclo do Doppelgänger, a duplicata feminina foi representada com pouca criatividade, exceto pelo andar excessivamente sensual desempenhado pelos Duplos cadavéricos. Os esqueletos não apresentavam diferenças anatômicas, exceto nos casos em que a técnica do espelhamento era aplicada. Como eram poucos os ofícios desempenhados pelas mulheres, num movimento natural, elas foram retratadas pelas Danças Macabras por meio da própria condição feminina: virgem, mãe, grávida, viúva, entre outros; além daquelas que denotavam a condição social como, por exemplo, a rainha e a princesa.

257


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

FIGURA 13 - A Freira e a Bruxa, Guyot Marchand - 1491

FIGURA 14 - A Anfitriã e a Ama de Leite, Guyot Marchand - 1491

O segundo ciclo das Danças Macabras femininas propiciou um fenômeno interessante em relação à figura da mulher. Assim como nas Danças masculinas, o segundo momento privilegiou a ação da Morte e de seus assistentes nos momentos finais. No entanto, ao colocar a Morte diante da mulher, o que se viu foram apelos grosseiramente sexuais, denotando uma clara fantasia alimentada pelo homem em relação ao corpo e ao comportamento sexual feminino. Se a mulher (e, consequentemente, o homem) teve de passar a vida contendo os impulsos e desejos da carne em nome da Salvação da alma, então no momento derradeiro, é inevitável que os impulsos sejam liberados. A Morte é registrada em atos lascivos com mulheres nuas: observandoas enquanto dormem, promovendo orgias entre elas e, inclusive, masturbandoas sem encontrar nenhuma resistência. No caso das mulheres, a Morte não rouba somente a vida, mas também a dignidade moral e, porque não, a alma daquela que se deixa desgraçar no último momento, caindo nos braços da Morte.

258


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

FIGURA 15 - GRAVURA - A Morte a Mulher Dormindo, Hans Sebald Beham - 1548

FIGURA 17 - DESENHO EM PAINEL - A Morte como uma Mercenária e a Donzela, Niklaus Manuel - 1517

Como é possível notar, já em tempos das Danças Macabras, as mulheres eram convertidas nas maiores vítimas. Aqui, elas não só se deparavam com a morte que vinha para tomar-lhes a vida, como antes, sua moral era violentamente colocada em xeque, o que, para uma mulher do período medieval, poderia por si só significar a morte, já que a libido e a luxúria eram consideradas as maiores faltas de um ser do sexo feminino. As Danças Macabras foram uma das últimas e mais importantes manifestações de um mundo baseado na culpa, justamente porque era moralmente calcado no pensamento religioso. Mais do que isso, as Danças Macabras condensaram em texto e imagem os aspectos mais sombrios de uma sociedade em vias de encarar a modernidade. O macabré não era somente caveiras tocando e dançando em procissão ou a Morte violando mulheres à beira do falecimento; eles foram um relevante

259


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

instrumento pelo qual a sociedade pôde encarar os medos e as angústias frente à morte e o além-vida, confrontando o desconforto causado pelas “quatro últimas coisas” : Morte, Paraíso, Juízo e Inferno. Foi confrontando a visão excessivamente mística sobre o Universo que o homem pôde, finalmente, adentrar os limites da racionalidade e posicionar-se como o centro de sua própria existência, independente de forças que supostamente, encontravam-se fora da realidade visível. O homem medieval vivia, efetivamente, em um mundo povoado de significados, referências, suprassentidos, manifestações de Deus nas coisas, em uma natureza que falava continuamente uma linguagem heráldica, na qual um leão não era só um leão, uma noz não era só uma noz, um hipogrifo era real como um leão porque, como este, era signo irrelevante existencialmente, de uma verdade superior. (ECO, 2010. p. 104)

As metáforas e o simbolismo medieval eram tão parte da vida quanto os dogmas religiosos, visto que tanto um, quanto o outro, representavam a esfera invisível que permeava toda a existência na Terra. Quando se compreende a relevância dessa linguagem figurativa e simbólica, consegue-se ter a verdadeira noção do quanto as Danças Macabras tocavam a mente dos homens da época, muito mais do que imagens em madeira, elas eram uma premonição, uma certeza, um testemunho da hora final. O macabro era uma filosofia uma sentença determinada para os últimos suspiros. A tendência às lendas, às fabulas e ao imaginário religioso era resultante de um pessimismo, de uma melancolia e de uma angústia exagerados que sufocavam o homem medieval, principalmente em relação à morte e à vida (Inferno/Paraíso, Condenação/Salvação, Corpo/Alma) no entanto, esses mesmos fatores conduziram o homem para o Renascimento. Mais adiante, esses sentimentos fomentaram o pensamento artístico romântico gótico que, a seu tempo, conseguiu enxergar a beleza da filosofia e da atmosfera sombriamente triste e sobrenatural que envolvia os caminhos da Europa Medieval. Mesmo assim, a figura feminina permaneceu sendo a grande causadora das mais profundas agruras religiosas e espirituais, ao mesmo tempo em que, ela mesma, se tornava a grande vítima de seus próprios pecados femininos, tanto na arte iconográfica, quanto na literatura que, inspirada pelos assuntos da Idade Média, sucedeu o período medieval.

260


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

4. REFERÊNCIAS: BINSKI, Paul. Medieval Death: ritual and representation. New York: Cornell University Press, 1996. BLUM, Claude. “A Loucura e a Morte no Imaginário Coletivo da Idade Média e do Começo do Renascimento (Séculos XII-XVI) – aspectos do problema”. In BREAT, Herman. VERBEKE, Werner (ORG). A Morte na Idade Média. São Paulo: EDUSP, 1996. DELUMEAU, Jean. A História do Medo no Ocidente: 1300 – 1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. _______________. O Pecado e o Medo: a culpabilização no Ocidente (séculos 13 – 18). Volumes I e II. Bauru: EDUSC, 2003. ECO, Umberto. Arte e Beleza na Estética Medieval. Rio de Janeiro: Record, 2010. HARRISON, Ann Tukey. The Danse Macabre of Women. Kent: The Kent State University Press, 1994. HOLBEIN, Hans. (the Younger). The Dance of Death by Hans Holbein: Complete Facsímile of the Original 1538 French Edition. New York: Dover Publications, Inc, 1971. HUIZINGA, Johan. O Outono da Idade Média. São Paulo: Cosac Naif, 2010. OOSTERWIJK, Sophie. KNÖLL, Stefanie. Mixed Metaphors: The Danse Macabre in medieval and early modern Europe. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011. RICHARDS, Jeffrey. Sexo, Desvio e Danação: a minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. SEARS, George Edward. A Collection of Works Illustrative of The Dance of Death: La Danse Macabre, Imagines Mortes, Icone Mortes, Les Images de la Mort (1649). New York: Kessinger Publishing, 2010. VOVELLE, Michel. “A História dos Homens no Espelho da Morte”. In BREAT, Herman. VERBEKE, Werner (ORG). A Morte na Idade Média. São Paulo: EDUSP, 1996.

261


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O processo de visualização de imagens por diagnóstico como Arte Ana Rita KALINOSKI (UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 1 Maria Cristina Villanova BIASUZ (UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 2 Resumo:

Este trabalho analisa o processo de visualização das imagens por diagnóstico e trata do pressuposto de que estas imagens poderiam ser consideradas objetos técnicos e artísticos, que iriam propiciar meios de produção de sentido, sob o ponto de vista de três diferentes grupos de sujeitos: o primeiro é composto por sujeitos que tem formação e ou atuam na área da saúde, o segundo composto de artistas e pessoas com formação e ou atuação no mundo da arte e o terceiro de leigos com aqueles sem formação artística ou científica. O objetivo da presença dos três grupos é descobrir como se dá o processo de construção de sentido nos sujeitos leigos, partindo da contemplação de imagens por diagnóstico. A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, com a utilização de entrevista com a observação de imagens com os diferentes grupos envolvidos. Espera-se com este trabalho contribuir para a compreensão da atividade estética de indivíduos interagindo com imagens técnicas da área da saúde.

Palavras-chaves: imagem por diagnóstico, visualização, construção de sentido.

1

Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Informática na Educação. Professora do Instituto de Artes e do Programa de Pós-graduação em Informática na Educação. 2

262


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Um olhar sobre a pesquisa

As imagens por diagnóstico podem ser consideradas objetos estéticos passíveis de inúmeras interpretações, visto que pertencem ao mundo das imagens e neste caso organizadas em tipos por afinidade representacional, chamadas aqui de tipos/tipologia. Os grupos de imagens são reunidos em três formas distintas. A primeira modalidade de interpretação consiste em a) exames invasivos e não invasivos; b) exames coloridos e preto e branco; e a mais importante interpretação surge quando são agrupadas por c) grafismo e plasticidade, e este último caso será plenamente desenvolvido ao longo do texto. A grande pergunta que motiva esta pesquisa pode ser apresentada da seguinte maneira: haveria uma percepção diferenciada nas imagens por diagnóstico para além dos aspectos técnico-científicos quando visualizadas por pessoas pertencentes a grupos que: a) tenham formação somente na área da saúde, b) além da formação técnica tenham conhecimento e/ou interesse pela estética das imagens em geral, c) pessoas sem relação direta ao campo da saúde, nesse texto referidos como “leigos”? Quais são as possibilidades de leitura dialógica de percepção imagética desses sujeitos chamados de “leigos”? As diferentes áreas do saber contemplam as imagens digitais por diagnóstico quer seja de uma maneira exata, fruto da programação dos softwares aptos a captar e representar as formas humanas, sem considerar o potencial subjetivo que é oportunizado pelo momento dialógico dos sujeitos diante da imagem, analisado por pesquisadores nas áreas humanas e sociais aplicadas. Esse tipo de abordagem pode contribuir para o desenvolvimento da percepção estética, pois se um maior contato com as imagens do mundo da arte tecnologia pode influenciar na leitura das imagens por diagnóstico, poderse-ia expor mais sujeitos à sua observação, para o desenvolvimento das percepções e das formas de desenvolver o conhecimento. Assim, todos os tipos

de

indivíduos

poderiam

ganhar,

tangenciando

essa

forma

de

representação imagética.

263


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Oliver Grau (2007, p. 15) afirma que “a arte digital ainda existe em estado de limbo, bastante parecido com o da fotografia antes de Stieglitz 3”. Então, para que a arte digital que é parte da arte tecnologia, entendida aqui pela estética das imagens por diagnóstico possam ocupar seu lugar nos âmbitos científicos, se faz necessário mergulhar no assunto e dar espaço para sua divulgação. A construção dos pressupostos remonta a uma etapa da pesquisa que pretende lançar olhares para as possíveis respostas a serem encontradas ao longo e no término dos trabalhos. Desta forma, percebe-se aqui a necessidade de alinhar a problematização com as questões da pesquisa e as prováveis respostas para cada uma delas. O primeiro e grande pressuposto prevê uma confirmação do desenvolvimento da percepção estética mais elevada quando o apreciador possui uma instrução e formação na leitura de imagens, assim estaria mais apto a desenvolver uma ampla vivência dialógica com as imagens por diagnóstico. Para isso, se faz necessário elencar um conjunto de conjecturas que comporão as considerações finais, se forem comprovadas ou refutadas, de acordo com os resultados obtidos. Em seguida infere-se que, se a maneira de apresentação das imagens, poderia provocar modos de perceber diferenciados, alinhado ao pensamento bakhtiniano, para o agenciamento dos sentidos no processo de conhecer. E finalmente o último pressuposto trata das considerações finais propostas, afirmando que o processo de contato com as imagens por diagnóstico podem elevá-las ao status de obras de arte, partindo da ideia de que se os observadores tiverem maior contato com imagens do mundo da arte, essas experiências podem influenciar as inferências dos leitores agentes.

2. Que imagem é essa?

As imagens geradas por aparelhos para os diagnósticos na área da saúde são oriundas pela interação dos equipamentos sensorizados para a

3

Alfred Stieglitz era um fotógrafo americano (1864-1946), casado com a pintora Georgia O’Keeffe, foi um dos primeiros a expor suas obras em museus de arte. Atualmente uma parte da sua produção encontrase no Art Institute of Chicago.

264


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

captação das camadas intrínsecas do corpo humano, e posterior visualização por meio de imagens bidimensionais. As imagens operam como fontes, as quais originam os mais diversos tipos de leitura e interpretação. Assim, uma imagem pode ter seu significado alterado em conformidade com o tipo de olhar lançado sobre ela. Uma imagem não se esgota em si mesma. O historiador que utiliza a imagem como fonte histórica precisa ir mais longe, abrir verdadeiramente seus olhos e enxergar além da imagem e ver, através da leitura, suas lacunas, seus silêncios, decifrando seus códigos. As imagens são representações do mundo, elaboradas para serem vistas; são textos compostos para leitura, quer seja lenta ou rápida, atenta ou despretensiosa. Como afirma Pesavento (2003, p. 86): “As imagens estabelecem uma mediação entre o mundo do espectador e do produtor, tendo como referente a realidade [...] Afinal, palavras e imagens são formas de representação do mundo que constituem o imaginário.” A imagem exerce a função de interligar, funcionando como ‘elo de ligação’ entre o tempo de seu produtor e o tempo de seu observador. Transmite conceitos, modos de ver e compreender a vida, enfim, nos permite conhecer como o mundo era visto por outras culturas, temporalmente distantes de nós. Panofsky (1991) lembra que todos os componentes da imagem devem ser identificados e descritos com o maior rigor, uma vez que, um equívoco neste primeiro momento, redundaria em erros futuros que poderiam comprometer a compreensão final de seu significado. É preciso saber fazer distinção entre objetos e elementos que constituem a obra a ser analisada; caso contrário, estaremos sujeitos ao risco de identificar um objeto que, caiu em desuso ou tornou-se obsoleto nos dias de hoje, como sendo outro objeto de uso e significado diverso. Em suma, a análise de um objeto visual qualquer, primeiro se dá por sua descrição; depois, por sua correlação com outros elementos formadores da cultura da qual faz parte e, nesta correlação, o surgimento da possibilidade de descobrir seu significado intrínseco e sua função naquela sociedade, transforma-o em registro de uma época. Com a realização das etapas formuladas por Panofsky, chega-se ao ponto em que o objeto visual, identificado, descrito e decodificado passa a explicar -em conjunto com outros documentos ou solitariamente, no caso de ser o único registro restante- o

265


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

momento histórico, a conjuntura em que foi concebido, suas finalidades, seus objetivos. Desta maneira, utilizado com a finalidade de tornar inteligível um momento da história, o objeto visual é alçado à categoria dos documentos conformadores desta mesma história.

3. Um olhar sobre as imagens digitais – algumas teorias da Imagem

As imagens geradas para os diagnósticos na área da saúde podem ser consideradas como representações do mundo real, pois de acordo com Lev Manovich (2004; 2006) se caracterizam por abstração e complexidade, tanto na forma de ver, como na maneira de agir e pensar humanos, visto que as técnicas podem ser combinadas pelos softwares, determinando a ‘estética da complexidade’. Para compreender melhor este paradigma, o autor explica que as imagens do futuro pertencem ao grupo das novas mídias, como mistura de linguagens. Partindo dessa premissa, pode-se aqui perceber o imbricamento proposto como resultado dos diferentes equipamentos que captam e registram os novos tipos de imagens, como as tomografias computadorizadas, as ultrassonografias e as mamografias, entre outros. As imagens da área da saúde são o produto do “processo pelo qual institui-se um representante que, em certo contexto limitado, tomará o lugar de que representa” (AUMONT, 1993, p. 103). Merlos (1998, p. 164) argumenta que as imagens no futuro serão mais utilizadas estrategicamente pela divulgação científica, pelo menos em dois sentidos: o primeiro como prova indicativa do que será obtido graças aos meios tecnológicos e científicos e em segundo aspecto como modo de obter concenso, mediante promessas ainda não realizadas, para legitimas práticas científicas concretas. As imagens tornam-se o objeto de estudo e análise dos agentes com formação técnica que interpretam suas formas, cores e texturas. E por assim dizer, estas substituem momentaneamente o espécime vivo que representam. As imagens de representação tem uma natureza distinta das imagens por simulação, cujas diferenças são descritas neste texto. Não são consideradas aqui as imagens de simulação, pois estas são o produto de um trabalho artificial, numérico e intangível, porque as imagens por diagnóstico buscam

266


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

representar os seres vivos. Para evitar qualquer contratempo, consta aqui um dos conceitos de imagem por simulação, definido por André Lemos (2000, p. 219), quando afirma que “com as imagens digitais o referencial desaparece pela simulação matemática”. Antes de mais nada, as imagens geradas sinteticamente o objeto real pertence na sua maioria ao imaginário do autor, ou ainda trata-se de um objeto observado e construido diretamente com os polígonos algorítmicos. As imagens por representação pretendem manter um forte vínculo com a realidade, com o agente representado. Entretanto, Oliver Grau (2007) aborda o tema explicando que: “a realidade é substituida pela imaginação, o original desaparece em favor da reprodução técnica e retorna na forma de um produto genético randômico [...] ao mundo, cada vez mais profundo, das múltiplas combinações e dos novos fenômenos”. Ora, se os originais podem desaparecer, a abstração poderá assumir o seu espaço, de maneira que “o processo de digitalização cria novas áreas de percepção, que levarão a transformações perceptíveis na vida cotidiana; porém, elas não invertem por completo os conceitos de verdade e realidade” GRAU (2007, p. 403).

Os processos de digitalização resultam e formas de representação, que são na grande maioria, semelhantes aos resultados fotográficos. Para elucidar este pensamento, Breidbach (2011) questiona as imagens da natureza, especialmente as imagens científicas, quando explica que a fotografia “parece espelhar a natureza”, verdadeiramente só na superficie, pois seleciona uma perspectiva, ampliando atributos para o observador, destacando-os em particular. Seriam essas as imagens da ciência que poderiam permear a cultura visual dos ambientes da área da saúde e por sua vez as imagens por diagnóstico? Pode-se considerar que a documentação das formas do corpo dos sujeitos pode assumir um novo patamar imagético? A respeito das imagens do futuro e fruto das novas mídias, Lev Manovich (2005) também explica que as imagens do futuro tendem a permanecer com aspecto fotográfico resistente, que sobreviveu a diferentes ondas tecnológicas, incluindo a informatização de todas as etapas de “produção e distribuição cultural”. Isso se deve a sua flexibilidade, pois esta

267


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

pode se misturar a todas as outras formas de desenhos 2D e 3D, diagramas de linha e tipo. Os aspectos fotográficos são exaltados por diversos autores, que sinalizam a visualização fotográfica como um elemento que estará presente nas imagens do futuro, sem sombra de dúvidas, visto que a mesma permanece acompanhando os avanços tecnológicos. Desta forma, pode-se considerar a fotografia e seus derivados como as imagens por diagnóstico como obras estéticas, aptas a proporcionar um desenvolvimento dialógico nos participantes de sua produção e observação.

4. Como as imagens podem ser consideradas obras de arte tecnologia? Aumont (1993) explica que para uma imagem ser considerada uma obra de arte, inicialmente é preciso que tenha dois elementos fundamentais: o primeiro é a perfeição formal, e o segundo, a ausência de arbitrariedade. Aos dois valores citados, pode-se acrescentar os aspectos ideológicos que interferem diretamente na seleção das obras e seu posicionamento social. A seleção das obras é influenciada pelo objetivo das mesmas, que em tese, não podem ter utilidade alguma, de acordo com o mesmo autor. Entretanto, para compreender melhor a linha de pensamento proposta, Edmond Couchot (2003, p. 15) define a imagem como uma atividade da seguinte maneira: “a imagem é uma atividade que coloca em jogo técnicas e um sujeito (operário, artesão ou artista, segundo cada cultura) operando com estas técnicas, mas possuidor de um saber-fazer que leva sempre o traço voluntário, ou não, de uma certa singularidade.” Este sujeito torna-se operador quando controla e manipula as técnicas e a partir disso sofre uma transformação da percepção que tem do mundo, a “experiência tecnestésica”. Couchot ainda destaca que “as técnicas, lembremonos, não são somente modos de produção, são também modos de percepção, formas de representação elementares, fragmentarias e estilhaçadas do mundo, que não tomam a vida dos símbolos.” (idem, p. 15) Ora, se a imagem pode ser considerada uma atividade, se faz necessário ter um sujeito para esta ação. E aqui aparece a presença do

268


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

autor/criador, que Couchot (idem) aponta como o espectador, e participa da criação e recriação da obra, como um “ver para fazer”, com a contemplação. Parte-se então do pressuposto que as imagens por diagnóstico na área da saúde adquirem sentido diante do observador, que constrói uma narrativa para suas cores e formas, tornando-se assim a sua voz. A mesma imagem utilizada por médicos e pacientes, torna-se “um produto de uma imensa reunião de autores, traspassados pela interface, através do espaço”. Então uma imagem tem inúmeros progenitores semânticos enquanto possui uma origem fria, fruto de cálculos matemáticos e complexos softwares. Isso decorre do fato de que cada arte corresponde a uma associação da tecnicidade figurativa e da figura da subjetividade (COUCHOT, 2003, p. 17). Oliver Grau afirma que a “legitimação científica de uma imagem é especialmente o resultado de uma analogia algorítmica com princípios naturais de evolução” (2009, p. 256). A analogia algorítmica mencionada, encontra-se presente em seus pensamentos no livro Arte Virtual: da ilusão à imersão, de 2007, quando o pesquisador afirma que “o processo de digitalização cria novas áreas de percepção, que levarão a transformações perceptíveis na vida cotidiana, porém não invertem os conceitos de verdade e realidade.” Todas as imagens por diagnóstico são fruto da digitalização de partes ou de todo o corpo humano,

e

assim,

oportunizam

a

mistura

da

realidade

com

suas

representações. Diante do cenário de mistura entre realidade e ficção, quando se analisa a imagem sob o prisma da ciência, De Kerckhove (1997, p. 125), esclarece que “a imagem científica do humano é a de uma máquina perfeita com peças intermutáveis”, pois estamos à procura de uma ampliação da percepção, “equivalente

ao

alcance

global

dos

nossos

membros

tecnológicos

fantasmagóricos”. Assim, o desejo humano pela visualização e percepção do próprio corpo, sugere uma necessidade de compreensão do mundo corpóreo por meio das imagens por diagnóstico. Imagens essas que permitem vislumbrar uma oportunidade de mergulho no corpo também entendido aqui como espaço ficcional, a partir do momento em que as formas podem sugerir ao espectador a existência de cenários intocados e plasticamente inusitados como é o resultado por exemplo das imagens invasivas. Utilizando o mesmo

269


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

olhar otimista diante das projeções, De Kerckhove destaca que “a ciência não é melhor que a ficção científica a prever a realidade” (idem). Ainda falando sobre as realidades geradas pelas imagens, fato que é amplamente discutido no mundo da arte, com a presença de experiências sensoriais inéditas e desconhecidas, como o que acontece com diante do novo, cujos museus e galerias inda não são capazes de classificar, Giannetti (2006, p. 16) explica que esse fenômeno acontece quando “as artes e suas estéticas conformam um domínio plural imerso no contexto social, que oferece modelos de realidades baseados no consenso, na cooperação e na rede de indivíduos que se constituem a partir de formas de comunicação e interação”. Aqui se nota a necessidade do homem em experimentar novas sensações, inclusive de significar os objetos que o cercam, como é o que acontece quando se depara com novas teorias, e para que se tornem mais inteligíveis, busca afinidades e aproximações em seu referencial pessoal.

5. As imagens digitais: a visualização dos dados por simulação

Para Bakhtin (2010, p. 16), a obra de arte contém em si o conceito de estético, tanto pela via intuitiva como empírica, caracterizando-se assim por ser “ingênuo, subjetivo e instável”, e para que se possa definir há a necessidade de reciprocidade entre os domínios da cultura humana. Assim, o conceito de estético permite compreender que os diferentes aspectos culturais estão entrelaçados e permitem a inferência dos princípios que lhe fundamentam, permitindo, que a arte se manifeste de diferentes maneiras, nas vanguardas

artísticas,

estabelecendo

novos

nexos

e

abordagens,

potencializando o âmago que envolve arte, ciência e tecnologia, oferecendo “modelos de realidades baseados no consenso, na cooperação e na rede de indivíduos que se constituem a partir de formas de comunicação e interação”, como afirma Gianetti (idem). Pode-se dizer que as obras geradas por simulação eletrônica para visualização de dados são agregadoras, porque um dos quesitos para sua existência é a necessidade de saberes multidisciplinares para que se tornem realidade. Esse cenário carrega consigo diferentes epistemes, e inclusive o repertório de experiências tecnoestéticas dos sujeitos que elaboram os

270


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

equipamentos para a digitalização das imagens, bem como os seus intérpretes na área da saúde, e os usuários/espectadores que contemplam as obras/imagens na área da saúde. Daí surge a necessidade da estimulação e alfabetização sensorial, para que novas conexões sejam observadas dialogicamente, e capazes de tornar os indivíduos mais sensíveis e por sua vez, na maior parte das vezes mais aptos a processos cognitivos envolvendo aprendizagem, e capazes de propor soluções no mundo complexo, como sugere Oliver Grau (2011). O paradigma estético mencionado por Grau, mencionando a necessidade de uma formação direcionada para a percepção do mundo, por meio das obras de arte como textos, solicita a elaboração de um questionamento fundamental para a compreensão e a produção de sentido, no que tange à sensibilização dos sujeitos. O questionamento levantado motiva uma análise profunda das: “implicações ético-políticas, porque quem fala em criação, fala em responsabilidade da instância criadora em relação à coisa criada, em inflexão de estado de coisas, em bifurcação para além de esquemas pré-estabelecidos e aqui, mais uma vez, em consideração do destino da alteridade em suas modalidades extremas” (Guattari, 1992).

Guattari ainda discute o assunto da estetização, a partir do pressuposto de que os homens precisam passar por um processo de “reencantamento” diante dos novos suportes e formas de manifestação artísticas, e por sua vez de subjetivação, aqui entendidas com as imagens digitais para diagnóstico na área da saúde. O novo encantamento gerado a partir do contato com as novas mídias poderia ser considerado polifônico e rizomático, até o momento que “se bipolariza, se maniqueíza, se hierarquiza, particularizando seus componentes, o que de certo modo tende a esterilizá-la” (1992, p. 132). Então, a subjetividade correria o risco de ser padronizada pelas experiências comunicacionais dos sujeitos, perdendo o controle da emergência dos valores. Entretanto, as novas formas estéticas permitem novas percepções que convidam os indivíduos à uma nova forma de ver o mundo, como uma retirada de véu diante da altíssima definição e a miscigenação das imagens hibridizadas, contempladas agora pelos trâmites da visualização de dados. A visualização de dados pode ser conceituada como uma ação de gerar e perceber visualmente infográficos ou imagens por diagnóstico na área da

271


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

saúde, que reúnem em si um grande volume de informações, sintetizadas para facilitar a leitura e viabilizar a interpretação das mesmas. O processo de visualização de dados pode ser caracterizado pela representação gráfica de uma grande quantidade de dados, diagramados com linhas, formas e cores aptas a comunicar, cujo objetivo principal é oportunizar ao leitor uma maior compreensão, por meio de um registro sintético (VAZ e CARVALHO, 2004). A visualização de dados por simulação pode ser realizada a partir de qualquer informação visual ou não, quantificáveis ou não, por meio de códigos numéricos, que geram imagens. Lev Manovich (2004) exemplifica isso, quando afirma que “a medicina moderna vale-se da visualização do corpo e de seu funcionamento; igualmente a biologia moderna depende da visualização do DNA e das proteínas.” Assim, pode-se dizer ainda que o processo de visualização de dados permite

tornar

visível

informações

abstratas,

como

as

informações

meteorológicas ou as oscilações na bolsa de valores. Entretanto, a criatividade e sensibilidade estética buscam tornar possível a tradução de qualquer tipo de dado em formas artísticas, tornando possível dar visibilidade às vozes dos agentes envolvidos. A visualização de dados também compreende a consolidação de padrões encontrados nos casos elencados, para a geração de gráficos que possam ser codificados e apresentados por meio de interfaces digitais. Para exemplificar o conceito, Lev Manovich (2011) desenvolveu com seu grupo de pesquisa um software capaz de encontrar estruturas semelhantes em filmes, envolvendo aqui o cinema. Pode-se interpretar então, que o mesmo procedimento poderia ser aplicado para encontrar padrões em imagens resultado dos exames diagnósticos na área da saúde, sua catalogação e edição, propondo novas leituras a partir desses paradoxos. Um dos objetivos de estabelecer um processo de visualização de dados é encontrar padrões estruturais semelhantes entre os exemplares elencados para que se possa analisar historicamente, em diferentes sentidos, a evolução dos registros de um grupo de pessoas, e analisar quais são os fatores que causaram as diferenças observadas. Os sons, os movimentos ou mesmo as cenas de um filme podem ser reunidas em uma única imagem estruturada. Um

272


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

exemplo disso é o trabalho realizado por Manovich quando analisou milhares de capas da revista Time, de 1923 a 2009, com um estudo feito por graduandos e pós-graduandos da Universidade da Califórnia em San Diego – Estados Unidos, que utilizaram software específico na pesquisa do Software Studies Initiative. O caso citado permitiu uma análise precisa do uso das cores, tipos e imagens, comparando com diversas disciplinas como História da Arte, do Design, da Comunicação, os Estudos das Mídias (Media Studies) e áreas afins. Partindo da premissa citada, Manovich (2004, p. 157) enfatiza que o processo de visualização de dados passa a ser considerado uma nova abstração. Então, todo e qualquer tipo de representação poderá ser reduzido a estruturas e padrões, aptas a transcodificar-se em imagens ricas e concretas. Portanto, “a visualização de dados caminha do concreto para o abstrato e então, novamente, para o concreto” (idem), percorrendo o caminho inverso dos artistas modernistas, que utilizavam uma linguagem “antivisual”, e agora todos os envolvidos com informações, as codificam numericamente para gerar a visualização de dados. Este comportamento torna-se corriqueiro, e pode ser observado nos infográficos e gráficos que são utilizados pela mídia na cultura computacional, analisados a partir de agora como mapeamentos (idem, p. 154). A visualização e o mapeamento são conceitos intimamente ligados, porém distintos. Primeiramente a visualização é um subconjunto de mapeamento, cujos conjuntos de dados são mapeados em uma imagem (MANOVICH, 2004). Desta forma, todos os tipos de representação, inclusive as

imagens por diagnóstico citadas na tipologia das mesmas podem ser consideradas arte, partindo do pressuposto de que são fruto da visualização de dados. Toda arte representacional pode ser imaginada como mapeamento, visto que todas as experiências e imagens podem ser traduzidas em imagens e por sua vez sequenciadas em mapas mentais, e sujeitas a aplicação do raciocínio para que novas relações sejam estabelecidas e possibilitem a geração de novas imagens e novos mapas (MANOVICH, 2004; DAMÁSIO, 2011). Ainda falando na visualização de dados, pode-se interpretá-las como metáforas

273


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

visuais, a partir de diferentes interfaces, com características distintas, utilizando plataformas programadas para tal (VAZ e CARVALHO, 2004). Manovich (2011) ainda destaca técnicas de visualização, que permitem uma melhor análise das representações. Inicialmente a montagem de imagens ou Zoom out, expõe conceitual e tecnicamente uma gama de imagens percebidas com afinidades e comparadas. Para facilitar a compreensão desta técnica, os designers ou artistas utilizam as ferramentas computacionais para manipular as cores, o brilho, a saturação, os contrastes, os matizes e também os conteúdos das imagens, para enfatizar algum elemento imagético. A importância desta técnica se dá no destaque que pode ser dado a algum elemento para a geração de padrões estilísticos. A segunda técnica que pode ser empregada para a visualização de dados é a Temporal and Spatial Sampling, amostragem temporal e espacial, que visa exibir detalhes das imagens, configurando um aglomerado com objetos em sequência, mais comumente utilizadas em artefatos culturais ou artísticos, processos e experiências como por exemplo, jogar videogame. O que pode ser feito, reunindo as principais cenas lado a lado, mostrando como uma obra modernista de Duchamp do início do século XX (TRIBE e JANA, 2010). Outro exemplo realizado utilizando esta técnica, é aquele em que Manovich utiliza uma obra realizada a partir das imagens arquivadas no website Flickr, com as cenas do jogo Kingdom Hearts II (Walt Disney Company e Square/Tokyo), com frames selecionados nas mais de 60 horas de jogo. Trata-se aqui de uma coletânea feita por amostragem, visando otimizar o tempo de análise para a geração de gráficos e estatísticas de acesso por nível e número de acessos. A terceira técnica citada por Manovich é o Remapping, ou remapeamento, que pode ser conceituado como uma operação realizada entre duas entidades, o objeto e sua representação, pois avalia as características de cada um, quer seja no plano “real” ou “virtual”, leia-se aqui o objeto virtual como aquele que resulta da imagem gerada por simulação. As três técnicas empregadas para criar a visualização de dados consideram conjuntos de imagens para facilitar sua análise de uma coletânea e encontrar padrões nelas inscritos. Os padrões encontrados nas imagens reunidas numa coletânea, podem revelar, segundo o autor, comportamentos de sujeitos intrinsecamente ligados às mesmas, o que representa uma

274


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

possibilidade para acompanhar a evolução dos comportamentos humanos diante do objeto de estudo. Somente a partir de bancos de dados complexos, e utilizando uma ou mais técnicas é que se pode prosseguir com a visualização de dados. Mas para que isso seja feito, é preciso antes definir bancos de dados, no contexto de acervos com grande quantidade de exemplares, como é o caso dos institutos de pesquisa, grandes hospitais e centros de referência em saúde, visto que os ambientes em que há poucas imagens para consulta apenas caracterizam o contato entre o usuário/leitor/espectador e a obra. Para que seja aplicada alguma das técnicas de visualização de dados, usualmente são utilizados os acervos com aproximadamente um milhão de imagens. As abordagens utilizadas para visualizar são apenas uma etapa do processo previsto para o mapeamento previsto como culminância e momento mais complexo perceptivo, já que o mapeamento acontece no momento em que o sujeito tem consigo as imagens mentais e as utiliza para perceber e compreender melhor cada informação que lhe é apresentada sensorialmente. Assim, a ideia de mapeamento está vinculada à visualização, porém, não podese analisar ambos os termos como sinônimos, pois o mapeamento é uma etapa que depende do ato de visualizar. Um fator que facilita o mapeamento é a digitalização das informações, para que todos os dados estejam aptos a manifestar-se utilizando a mesma matriz referencial, a fim de que possa ser organizada de infinitas maneiras, e ainda assim, não perca a fidelidade quanto às informações nelas contidas, permitindo todo e qualquer tipo de representação em imagem, tendo por base os dados registrados numericamente. Desta forma, uma transcodificação oportuniza os mapeamentos novos, que oportunizam a transformação de mídias antigas em novas, ao que Manovich (2004) chama de “meta-mídias” compatíveis com as interfaces atuais. O processo de mapeamento das imagens pode ser estudado também à luz dos estudos da neurologia, que analisa a formação das imagens e dos mapas mentais, que propiciam o cenário necessário para a construção do conhecimento dialógico. Entretanto para António Damásio (2011), o processo acontece de maneira inversa, visto que considera a formação dos mapas como uma etapa anterior ao processo da formação das imagens. Isso ocorre quando

275


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

há um esquadrinhamento das informações percebidas pelos órgãos dos sentidos, quando o cérebro organiza as informações cartograficamente, e gera os mapas mentais. A partir deste momento, um ambiente próprio à formação das imagens nasce, e assim “a consciência nos permite experienciar os mapas como imagens, manipular essas imagens e aplicar sobre elas o raciocínio.” O autor explica que os mapas são formados inicialmente no contato com os objetos, partindo da nossa interação com os mesmos, por exemplo: “com uma pessoa, uma máquina, um lugar”, ou mesmo quando evocamos lembranças de interações já realizadas, caracterizando o nosso cérebro como um “cartógrafo nato”. Porém, estas vivências são unicamente individuais e pessoais, pois não podem ser compartilhadas com outros sujeitos, a não ser que o proprietário das mesmas o queira fazer, registrando suas experiências de alguma forma para ser novamente experienciado por outros.

6. A Metodologia

A pesquisa foi e será desenvolvida por meio de métodos qualitativos, com a finalidade de realizar uma análise abrangente do problema de pesquisa. As aplicações serão concomitantes, pois a coleta dos dados será realizada ao mesmo tempo para compor o conjunto de informações que fornecerão subsídios para a interpretação dos resultados gerais (CRESWELL, 2010, p. 39). Foi utilizado até o momento uma entrevista semiestruturada, com a maior parte das questões verbais abertas, para oportunizar maior liberdade e espaço para reflexões subjetivas por parte dos sujeitos envolvidos, e imagens das diferentes tipologias selecionadas para esta pesquisa. A análise será feita após a leitura das respostas, para que se possa ter uma síntese elaborada pelo pesquisador e pelo suporte tecnológico. A abordagem intertextual das respostas das entrevistas permeou as leituras, sínteses e análises, relacionando as respostas com o corpo teórico elencado, e a aplicação dos questionários se dará pessoalmente e por meio eletrônico, de acordo com a disponibilidade de contato com os sujeitos envolvidos. Será aplicado apenas um modelo de entrevista para os diferentes entrevistados, objetivando colher as respostas de três grupos de agentes

276


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

envolvidos, com as mesmas questões elencadas. O primeiro grupo é composto por indivíduos com formação técnica na área da saúde, como médicos, enfermeiros, radiologistas, biólogos, e de áreas afins. O segundo grupo se caracteriza por um grupo de indivíduos com formação e atuação artística, cuja leitura supostamente teve uma abordagem mais sensível esteticamente. E finalmente o terceiro grupo é composto de sujeitos intitulados leigos, que não tem formação e não atuam na área da saúde ou artística. Antes da realização da entrevista foram apresentadas 08 figuras com reproduções de exames para diagnostico e obras de arte que fazem referência ao universo das imagens médicas. A entrevista é composta das seguintes perguntas:

I.

Ao pensar em um exame para o diagnóstico por imagem, você imagina o resultado? a) Sim b) Não

II.

Você já foi surpreendido por uma imagem inesperada? Por quê?

III.

O que é preciso para que as imagens façam sentido?

IV.

Você aprecia arte em geral? Tem alguma preferência? Você tem experiência com arte? Qual linguagem?

V.

Você tem preferência por algum tipo de representação imagética? Tipo de imagem diferente como resultado de diferentes exames? Por exemplo: raio X, tomografia, ultrassom... etc.

VI.

Considerando as imagens por diagnóstico que você já viu, alguma delas lhe chamou mais atenção? Qual? Por quê?

VII.

Você entende que o contato com as imagens da arte pode interferir na leitura das imagens por diagnóstico? Quanto mais contato com o mundo da arte, pode interferir na interpretação das imagens por diagnóstico?

7. Análises iniciais

Até o momento foram realizadas 4 (quatro) entrevistas, com sujeitos pertencentes aos três grupos supracitados, e que constam integralmente nos anexos. Após a realização das entrevistas, pode-se observar que algumas confirmam e podem estar relacionadas às teorias estudadas, com a finalidade de validar as premissas esboçadas no início da pesquisa, a fim de perceber:

277


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Quais são as possibilidades de leitura dialógica de percepção imagética desses sujeitos chamados “leigos”? Retoma-se aqui o conceito de leigos na pesquisa, visto que três grupos serão analisados: um composto de pessoas com formação na área da saúde, outro com formação/atuação na área de artes, e assim o terceiro grupo a ser considerado é aquele sem formação nas duas áreas citadas. Inicialmente busca-se nas questões da pesquisa o fio condutor para o desenvolvimento das análises, com vistas a manter a fidelidade à proposta inicial da tese. As perguntas que podem ser consideradas relevantes neste momento questionam se: É possível identificar elementos que apontem a um possível diálogo nas respostas dos sujeitos entrevistados? Quais? E se há evidências empíricas de que o contato com as imagens do mundo da arte pode viabilizar outras possíveis leituras de uma imagem por diagnóstico? A primeira pergunta foi a seguinte: A partir de que momento você considera que as imagens começam a fazer sentido? Quando elas começam a fazer sentido? Para essa pergunta, a Entrevistada nº 01, Fotógrafa, respondeu nesses termos, na íntegra: Nesses exemplos que tu me traz, por exemplo, o sentido está mais presente naquilo que me aguça uma proximidade, que eu consigo ter uma visualidade mais próxima do meu dia a dia, que seria a tomografia e que seria a representação do ultrassom, porque isso é o que no primeiro impacto é o que eu me identifico de imediato, em termos de visualidade.

A resposta deixa claro que a construção de sentido acontece a partir do momento que o sujeito estabelece relações com o seu repertório de experiências e repertório conceitual, quando enfatiza que “o sentido está mais presente naquilo que me aguça uma proximidade”. A entrevistada esclarece que ao entrar em contato com algo novo busca o ponto de contato que estimula a tessitura de novas conexões polifônicas, e por sua vez, a construção de sentido. Marília Amorim (2004, p. 141) “a unidade temporal essencial da polifonia é o instante de pluralidade máxima; o presente que só se justifique em relação a um passado ou a um futuro ocupa um lugar temporário”. A autora se refere aqui ao “instante de pluralidade máxima”, que pode ser relacionado com as possibilidades da multiplicidade de vozes que emanam a partir de um tangenciar comunicacional. Lévy e Lemos (2010, p. 234) lançam outro olhar sobre o mesmo tema, quando argumentam que “somos, certamente, fontes de

278


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

sentidos autônomos, tendo em mente que o sentido não é objetivo e não pode ser encontrado em nenhum outro lugar que não seja em nós mesmos”. Ora, a pluralidade de sentidos tem sua origem no próprio sujeito que entra em contato com as imagens, ricas em conteúdo e formas de expressão para o processo de fruição dialógica. Esse processo oportuniza o contato do texto/imagem com o texto/conjunto de experiências do indivíduo que propicia a vida do texto, num profundo cenário dialógico. O mesmo efeito pode ser observado na resposta da entrevistada nº 04, bióloga: “Pra mim quando o médico explica. Porque claro, um raio X de pulmão, um raio X de fêmur é fácil, mas por exemplo uma ultrassonografia já fica mais difícil. Então quando o médico, que é o profissional explica, a gente com certeza consegue saber.” Percebe-se a nuance que diferencia as duas respostas quando a primeira fala que a produção de sentido acontece na aproximação de seu repertório, mas a segunda enaltece a presença de uma outra voz, a explicação do médico para as imagens médicas. A voz do interlocutor é permeada de um vocabulário de termos técnicos, que naquele instante tenta “ensinar” algo ao paciente/fruidor. A primeira, pertencente ao grupo com formação em arte apresenta uma maior autonomia diante da imagem, pois entende-se que a mesma teve em sua formação instruções para realizar a leitura de diferentes tipos de obras. Já a segunda, do grupo chamados de leigos, mostra um comportamento dependente de alguém capacitado para a interpretação do texto imagético, ela necessita do outro para estimular a sua produção de sentido diante de algo novo. Para Bakhtin (2011, p. 247) “os elementos de expressão (o corpo não como materialidade morta, o rosto, os olhos, etc.); neles se cruzam e se combinam duas consciências (a do eu e a do outro); aqui eu existo para o outro com o auxílio do outro”. A resposta da entrevistada nº 03, técnica em enfermagem e trabalha com eletrocardiogramas diariamente, nos diz que sua percepção e produção de sentido acontecem: “quando eu visualizo, e se tem um parâmetro, por exemplo no eletro, se tem uma derivação diferente, se tem um traçado no gráfico diferente, aquilo significa uma arritmia, significa um bloqueio”. Agora a presença de parâmetros para a leitura da imagem surge no olhar treinado para a leitura de imagens específicas. Os parâmetros foram ensinados por outra voz, a voz de um professor/mediador que ensinou como realizar as leituras dos

279


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

exames. Desta forma encontra-se a “presença de um outro discurso no interior do discurso” (AMORIM, 2004, p. 107). A voz do outro traz consigo a herança engendrada em si de outras vozes, gerando um ambiente profícuo para o dialogismo bakhtiniano. A produção de sentido se dá quando o sujeito percebe e compreende a imagem que lhe é apresentada com base nos conhecimentos prévios que podem ser “categorizados, generalizados e relacionados” à ele (WEISSENSTEINER e FRIKSA, 2012, p. 421).

8. Considerações

Após discorrer sobre o tema da imagem por diagnóstico, analisar seus aspectos como arte, e relacionar com as teorias propostas, é importante levar em consideração que o processo de visualização de imagens por diagnóstico é um momento profícuo de contato entre o sujeito e o objeto, no qual ambos são imagem e o sujeito pode ser autor criador diante da obra que também é interlocutora para a produção de sentido. Assim, a partir das reflexões propostas nas análises das respostas das entrevistas, espera-se com este trabalho contribuir para a compreensão da atividade estética de indivíduos que interagem com imagens técnicas da área da saúde. As análises mais abrangentes fazem parte da pesquisa da tese de doutorado que encontra-se em andamento, cuja síntese parcial encontra-se neste texto.

REFERÊNCIAS: AMORIM, Marília. O pesquisador e seu outro: Bakhtin nas ciências humanas. São Paulo: Musa Editora, 2004. BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011. BAKHTIN, Mikhail. Questões de Literatura e de Estética. São Paulo: Hucitec, 2010. BREIDBACH, Olaf. Imaging Science: The Pictorical Turn in Bio- and Neurosciences. In: GRAU, Oliver. (Org.) Imagery in the 21st Century. MIT Press, 2011. COUCHOT, Edmond. A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

280


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

CRESWELL, John. Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre: Artmed, 2010. DAMÁSIO, António. E o Cérebro criou o Homem. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. DE KERCKHOVE, Derrick. A Pele da Cultura. Lisboa: Relógio D'Água, 1997. GIANNETTI, Claudia. Estética Digital: Sintopia da arte, a ciência e a tecnologia. Belo Horizonte: C/Arte, 2006. GRAU, Oliver. Arte Virtual: da ilusão à imersão. São Paulo: Editora UNESP: Editora Senac São Paulo, 2007. GRAU, Oliver. Media Art’s Challenge to Our Societies. In: Imagery in the 21st Century. MIT Press, 2011. GUATTARI, Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Ed. 34, 1992. LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 5a. ed. Porto Alegre: Sulina, 2010. LEMOS, André. Arte eletrônica e cibercultura. In.: MENEZES, Francisco; MACHADO DA SILVA, Juremir.(Orgs.) Para navegar no século XXI. Porto Alegre: Sulina/EdipucRS, 2000. LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. LÉVY, Pierre e LEMOS, André. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária. Porto Alegre: Paulus, 2010. MANOVICH, Lev. Novas mídias como tecnologia e ideia: dez definições. In: LEÃO, Lucia. O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias. São Paulo: Editora SENAC, 2005. MANOVICH, Lev. Visualização de dados como uma nova abstração e antisublime. In. LEÃO, Lucia. (Org.) Derivas: cartografias do ciberespaço. São Paulo: Annablume; Senac, 2004. MANOVICH, Lev. Media Visualization: Visual Techniques for Exploring Large Collections. 2011. Disponível em: www.manovich.net Acesso em mar/2015. MERLOS, Marisa Adriana. Imágenes del futuro. In. OLIVEIRA, Ana Claudia e BRITO, Yvana. Imagens Técnicas. São Paulo: Hucitec, 1998. PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. PLAZA, Julio; TAVARES, Mônica. Processos criativos com meios eletrônicos: Poéticas Digitais. São Paulo: Editora Hucitec, 1998.

281


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

TRIBE, Mark e JANA, Reena. New Media Art. São Paulo: Taschen, 2010. WEISSENSTEINER, Elisabeth e FRIKSA, Christian. Art as Metaphor of the Mind. Revista Leonardo. Vol. 45, No. 5, pp. 414-422. United States: MIT Press, 2012.

282


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Os filhos do cenário gráfico nacional Fernando Gomes F. LIMA (UFRJ) 1 Resumo: A contemporaneidade de Millôr ainda não propiciou quantidade e variedade de estudos a respeito de sua obra e influência. As principais questões observadas em pesquisas abordam sua vida jornalística e sua intelectualidade. Sua produção gráfica apresenta aspectos não explorados. Este estudo aborda aspectos artísticos da obra de Millôr Fernandes como um dos representantes da vanguarda artística nacional, buscando entender melhor as influências que contribuíram para seu desenvolvimento. Uma das influências artísticas de Millôr foi o pintor espanhol Joan Miró, o qual possuía um traço descompromissado, quase infantil, que ele gostava de fazer com sua mão esquerda. Millôr, a exemplo de Miró, buscou aplicar um traço mais livre e solto em suas charges e cartuns. Adotou-se como metodologia a análise de uma obra de cada artista para observar as relações e convergências entre eles. A análise realizada evidencia as influências sofridas por ambos os artistas e também demonstram onde seus trabalhos convergem.

Palavras-chaves: Millôr Fernandes, Joan Miró, Arte.

1

Mestrando do programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ, orientador: Amaury Fernandes Professor da Escola de Comunicação e do programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ, Doutor em Ciências Sociais pelo PPCISUERJ.

283


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Nasce o guru do Méier Grande parte dos artistas gráficos da época de Millôr Fernandes, como: Péricles Maranhão, Ziraldo, Jaguar, Henfil, Fortuna, para citar apenas alguns, possuem uma extensa abrangência de trabalhos gráficos, a saber: caricaturas, cartuns, charges, histórias em quadrinhos, cartazes, etc. Em sua produção gráfica, Millôr Fernandes não foi diferente, ele também abarca as mais diversas obras; entretanto, devido ao seu ofício jornalístico no qual atua de forma ininterrupta, seja trabalhando em revistas ou em jornais, as charges e cartuns tornaram-se suas principais expressões gráficas. Entenda-se assim, que as manifestações gráficas de Millôr Fernandes abordadas neste trabalho serão suas charges e cartuns e que a compreensão do que é este tipo de arte está explicitada nos trechos: “A charge é um texto de humor que aborda algum fato ou tema ligado ao noticiário. De certa forma, ela recria o fato de forma ficcional, estabelecendo com a notícia uma relação intertextual”. (RAMOS, 2009, p. 21). “O cartum surgiu depois da charge, e é uma forma de expressar ideias e opiniões, seja uma crítica política, esportiva, religiosa, social, através de uma imagem ou uma sequência de imagens, dentro de um quadrinho ou não; podendo ter balões ou legendas. A charge “envelhece”, como a notícia, enquanto o cartum é mais atemporal”. (Mendonça, 2005, p. 197)

Embora Millôr Fernandes se sentisse desconfortável ao ser chamado de artista por acreditar que o que fluía com naturalidade de si mesmo eram as palavras e assim preferisse a alcunha de jornalista; esta obra revela esse homem como sendo mais que um jornalista, revela um artista. Deste modo, visto que nesta pesquisa se pretende estudar sua manifestação gráfica, crê-se que a denominação artista seja a mais adequada e usar-se-á a mesma. Dentro de cada estilo artístico está o DNA do artista, seu traço, sua forma de ilustrar, externando o que há de mais particular do universo pessoal do ilustrador, baseado em seus sentimentos, experiências, vivências e por que não, humor. Assim pergunta-se: um traço pode definir um artista? Uma arte ou uma ilustração, por mais simples que seja, podem estar desassociadas do artista ou do tempo em que ele viveu? As linhas usadas podem dizer muito sobre a personalidade do artista, seus costumes e sobre a sua época, como se pretende explicitar no decorrer deste texto.

284


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Desta forma, este artista, Millôr Fernandes, não está livre das influências de sua época, e por esta razão, entende-se que todos os seus trabalhos estão profundamente influenciados pela sociedade que o cerca. Essas influências podem ser as mais diversas: sociais, políticas, culturais, regionais, religiosas, etc. A fim de que algumas dessas influências se tornem mais perceptíveis, serão observados alguns fatos que permearam a vida de Millôr. Milton Viola Fernandes nasceu em 1923 e ficou conhecido como Millôr Fernandes pela caligrafia dúbia do escrivão que emitiu sua certidão de nascimento, perdeu seu pai com um ano de idade e sua mãe com dez anos o que o obrigou a sair de sua casa no Méier, separar-se de seu irmão e indo morar de favor na casa de seus tios maternos no subúrbio; o quê o fez ter uma infância muito pobre e difícil a qual o obrigou a começar a trabalhar desde cedo, entre seus treze e quatorze anos. No ano de 1938, Millôr, com quinze anos de idade, ingressa no Liceu de Artes e Ofícios, onde estuda até 1943. Nesta época o Liceu era uma das ferramentas usadas na busca de uma identidade nacional no segmento das artes. O curso que nasce no século XIX, numa época em que o trabalho comercial era basicamente pautado no empirismo, vem com a proposta de ser um curso de comércio regular de quatro anos, profissionalizante, gratuito e noturno. Nas palavras de seu fundador Béthencourt da Silva (1882): "O Lyceu de Artes e Officios, que no já longo desempenho de sua missão civilisadora tem dado incontestaveis provas de realisar condignamente as idéas que tem concebido, nada pedindo para si, além do auxilio indispensavel ao custeio material das suas aulas, tem fé que constituido este curso, mais uma vez provará quanto valem em um paiz livre, e quanto são proveitosos para os triunphos perduraveis de uma nação, as aulas de iniciativa individual; escola onde, sem imperar o fastidioso systema papelorio do governo e a compressão de uma administração superior, quasi sempre alheia à peculiaridade technica do professorado, se promove o ensino fraternal do povo para o povo." (Disponível em:

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Liceu_de_Artes_e_Of%C3%ADcios_do_R io_de_Janeiro>. Acesso em: 05 dez. 2014).

O Liceu de Artes e Ofícios torna-se uma das mais importantes instituições de ensino profissionalizante do país, com a proposta de difundir o

285


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

ensino das belas-artes aplicadas aos ofícios e à indústria do país. Suas aulas dão ênfase ao desenho de figuras, arquitetura naval, português, aritmética, francês, inglês, dentre outras. Neste tipo de curso, que possuía a finalidade de atender a esta demando

do

país,

Millôr

tem

seu

primeiro

aprendizado

artístico

e

profissionalizante. Ao observar-se as influência presentes em sua vida, percebe-se que a cultura nacional buscava uma identidade artística própria e o Liceu seria a ferramenta que auxiliaria nessa busca através de suas técnicas e do possível desenvolvimento de uma identidade artística nacional. Millôr estava absorvendo tanto questões de necessidade de profissionalização quanto de busca de uma identidade artística; a qual se percebe em seu discurso que talvez tenha sido a influência que mais o marcou por ele, se opor a ela; ou seja, por não se satisfazer com perfil do curso oferecido, um curso pasteurizado de ensino de desenho técnico de repetição, sem reflexão. “Meu desenho começou com a história em quadrinhos, O Flash Gordon, do Alex Raymond. Ele era absolutamente extraordinário, de uma elegância, de uma clareza; minha irmã guardava páginas e páginas e eu copiava quadrinho por quadrinho. No Liceu de Artes e Ofícios, que eu frequentei mais tarde, foi apenas aquele negócio de desenhar objetos; nada de modelo vivo, mulher nua – era “modelo morto””. (IMS, 2003, p.31)

Posteriormente, este artista supriria as necessidades desta busca por uma identidade artística própria, bebendo em outras fontes como: as histórias em quadrinhos trazidas pelo Suplemento Juvenil – jornal A Nação 2 e a semana de Arte Moderna de 1922 3. Ainda no ano de 1938, Millôr entra como contínuo na revista O Cruzeiro 4·, e paralelamente ele ganha um concurso de contos da

2

No Brasil, o primeiro capítulo (ou "prancha dominical") de Flash Gordon no Planeta Mongo foi publicado no nº 3 do Suplemento Infantil do jornal A Nação, do Rio de Janeiro, em 28 de Março de 1934 (a partir do nº 15, o Suplemento passou a circular de forma independente com o título de Suplemento Juvenil).

3

A Semana de Arte Moderna de 22, ocorreu em São Paulo no ano de 1922, no Teatro Municipal da cidade. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda, para o modernismo.

4

Os Diários Associados são o terceiro maior conglomerado de empresas de mídia do Brasil. A corporação já foi a maior da história da imprensa no Brasil. Foi fundado por Assis Chateaubriand em 1924. No seu auge, os Diários Associados reuniam, em todo o Brasil, 36

286


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

revista A Cigarra 5. Ao provar que era o autor da história premiada, deixa o trabalho de contínuo e passa a trabalhar oficialmente no arquivo de A Cigarra tornando-se fixo no quadro de funcionários desta revista. Um

ano

depois,

em

1939,

Millôr

é

chamado

por

Frederico

Chateaubriand, sobrinho de Francisco de Assis Chateaubriand – dono dos Diários Associados 6, para dar conta de quatro páginas de A Cigarra cuja publicidade havia sido cancelada e as páginas tinham ficado em branco. Desta forma nasce a sessão “Poste-Escrito”, onde Millôr assina como Emmanuel Vão Gôgo. Esta sessão transforma-se em grande sucesso e torna-se fixa. No seu primeiro emprego com carteira assinada, Millôr/Vão Gôgo (com dezesseis anos) é conscientizado a respeitar a mulher e buscar enxergar o seu ponto de vista. Para esta época, não ser machista e buscar as opiniões femininas era um assunto extremamente delicado, e Vão Gôgo já estava sendo “profissionalmente ensinado” a ter uma cabeça vanguardista. Dois anos após, na década de 1940, este artista multifacetado começa a colaborar como colorista e autor de versos na seção “As garotas do Alceu” 7.

jornais, 18 revistas, 36 rádios e 18 emissoras de televisão. Algumas de suas empresas mais célebres foram a TV Tupi, a revista O Cruzeiro e a revista A Cigarra, já extintas. 5 A Cigarra foi uma revista publicada na cidade de São Paulo entre 1914 e 1975. Foi um periódico relacionado com as diversas transformações culturais ocorridas no início do Século XX fundado pelo jornalista Gelásio Pimenta. Tinha sua publicação voltada mais para o sexo feminino, participando diretamente no modo de viver paulistano, com discurso elitista e pomposo. Após a morte de Gelásio Pimenta, em 1924, passou a ser editada pela Editora O Cruzeiro, que também editava O Cruzeiro, pertencente aos Diários Associados. 6

Os Diários Associados são o terceiro maior conglomerado de empresas de mídia do Brasil. A corporação já foi a maior da história da imprensa no Brasil. Foi fundado por Assis Chateaubriand em 1924. No seu auge, os Diários Associados reuniam, em todo o Brasil, 36 jornais, 18 revistas, 36 rádios e 18 emissoras de televisão. Algumas de suas empresas mais célebres foram a TV Tupi, a revista O Cruzeiro e a revista A Cigarra, já extintas.

7

Alceu Penna nasceu no dia 10 de janeiro de 1915 em Curvelo, Mina Geral e logo mudou-se para o Rio de Janeiro onde viveu até sua morte em 1980. Em 1938 os jornais dos Diários Associados com os quais Alceu colaborava, prometiam que: "As garotas que são a expressão da vida moderna, endiabradas e inquietas serão apresentadas todas as semanas em "O Cruzeiro" por Alceu Penna..." Começam assim "As Garotas de Alceu", que abordavam os mais variados temas; mundanos, políticos, cinematográficos, esportivos etc. Estes temas foram rapidamente adotados como referência por garotas modernas, durante 28 anos de publicação ininterrupta.

287


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Ao lado de Frederico Chateaubriand e de Péricles Maranhão 8, volta para a revista O Cruzeiro, onde havia trabalhado brevemente como contínuo. Após cinco anos no Cruzeiro, em 1945, quase período pós-guerra; a indústria, os meios de comunicação e principalmente a arte sofriam reestruturações. Millôr leva o pseudônimo de Vão Gôgo para a revista, através da estreia da seção ”O Pif-Paf” que seria ilustrada por Péricles Maranhão. Esta seção satirizava o cotidiano das pessoas, propunha jogos, piadas e adivinhações. Iniciando desta forma, um período de grande êxito editorial, passando de 11 mil para 750 mil exemplares semanais pelos dez anos posteriores. Apenas em 1956, com a saída de Péricles, Millôr viria a ilustrar todos os seus textos publicados na revista. Millôr sempre possuiu um perfil inovador, de modo que ele sempre estava atento às tendências em sua profissão, prova disso foi em 1955 quando Millôr Fernandes divide com Saul Steinberg 9, desenhista norte-americano a quem admira e que por diversas vezes foi comparado, o primeiro lugar da Exposição Internacional do Museu da Caricatura de Buenos Aires. Ao conhecer o trabalho dos dois ilustradores, Luis Fernando Veríssimo crê que Saul Steinberg e André François eram “humoristas mais do que humoristas” assim como Millôr Fernandes. “Antônio Houaiss – único nessa marginalidade de escritor de quadros e pintor de escrituras, desenhistas do pensamento, cartunista do literário, crítico do grafismo e humorista da tragédia. Alguém que está fora de qualquer categoria, livre para pensar, como Saul Steinberg, norte-americano nascido na Romênia, para quem, conforme vimos, “desenhar é uma forma de raciocinar sobre o papel”. E de ver as cenas do mundo – também como àquela genial artista – “com uma

8

Péricles de Andrade Maranhão nasceu no dia 14 de agosto de 1924 em Recife. Foi um cartunista brasileiro de grande sucesso nos anos 1940 e 50. Criado em Pernambuco, em 1942 Péricles mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começa sua carreira nos veículos dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand com As aventuras de Oliveira Trapalhão, publicadas na revista A Cigarra. Em outubro de 1943 a revista O Cruzeiro começa a publicar as histórias do Amigo da Onça, que se transformaria em um dos personagens mais populares do país. Dono de uma personalidade atormentada, o sucesso faz com que o cartunista passe a odiar sua criação, pois era sempre citado como "O criador do Amigo da Onça". Péricles suicidou-se na noite de 31 de dezembro de 1961 em seu apartamento no Rio de Janeiro, inalando o gás da cozinha.

9

Steinberg é considerado pioneiro em um estilo excepcionalmente urbana de ilustração, ao mesclar um conhecimento enciclopédico da arte europeia com a forma de arte popular americana do desenho animado.

288


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina assinatura bem embaixo, no canto direito””. (LEIRNER, Sheila, 2003, p.140)

Millôr Fernandes trilha um caminho único onde seu desenvolvimento artístico marca sua época e influencia gerações. Este trabalho vem ressaltando o fator inédito e relevante de seu trabalho nos veículos de comunicação de massa, como sendo fruto de seu imaginário formado por diversos acontecimentos sociopolíticos que externam seus sintomas através das mãos de Millôr e outros profissionais. Deste ponto em diante será estudado o traço deste artista de forma atemporal, por meio da observação e análise comparativa da manifestação artística de Millôr com um artista que seja relevante para o mesmo. Mas para se entender o estilo Millôr Fernandes é preciso atentar que além das fontes já descritas que o influenciaram, existe outra fonte de grande relevância. Este artista brasileiro absorveu as influências do cenário artístico nacional e internacional. O traço usado por Millôr chama atenção por suas influências cubistas e surrealistas. O próprio declara em entrevista ter sofrido interferência indireta da arte surrealista de Joan Miró. “CADERNOS: O senhor próprio desenvolveu o panteão de suas referências como artista plástico - de Tolousse-Lautrec, Degas, Van Gogh, Miró e Paul Klee, no inicio de sua carreira, até posteriormente, os grandes desenhistas, caso de Saul Steinberg e André François. A partir de quando surgiu o “estilo Millôr” de desenhar e no que consiste a sua singularidade nesse campo? Ou também aí, onde o seu traço é inescapavelmente pessoal, o senhor sustenta não ter estilo? Millôr Fernandes: Miró talvez seja o único que tenha alguma influência no meu trabalho, com aqueles traços grossos”. (IMS, 2003, p.42) “Ele foi um dos grandes artistas plásticos do Brasil. Notamos no trabalho dele a influência de Picasso, Miró, Paul Klee. Estava perfeitamente sintonizado com que se fazia na vanguarda”. (Disponível em: <http://www http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/178221-inusitada-aberturade-festival-literario-debate-arte-de-millor.shtml>. Acesso em: 06 dez. 2014).

Joan Miró nascido no ano de 1893 na cidade de Barcelona começou a sua vida artística frequentando a Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi da capital catalã e a Academia de Gali. Aos 26 anos de idade, após

289


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

completar os seus estudos viaja para Paris, onde conhece Pablo Picasso 10 que lhe apresenta tendências modernistas como: “fauvismo” e “dadaísmo”. No começo da década de 1920 conhece André Breton 11, o fundador de diversos movimentos artísticos, dentre eles, o surrealismo. A pintura O Carnaval de Arlequim (1924-25) e Maternidade (1924) inauguraram uma linguagem cujos símbolos remetem a uma fantasia, sem as profundezas das questões psicanalistas surrealistas. Participou na primeira exposição surrealista em 1925. Três anos após a exposição surrealista viaja para a Holanda, onde pinta: Interiores holandeses I e Interiores holandeses II, repintando em seu estilo obras clássicas holandesas. Em 1937, trabalhou em pinturas-mural e, anos depois, em 1941, concebeu a sua mais conhecida obra: Números e constelações em amor com uma mulher. No ano de 1944, inicio seus trabalhos em cerâmica e escultura. Em suas obras, principalmente nas esculturas, utiliza materiais surpreendentes como a sucata. O momento mais produtivo da carreira de Miró dá-se quando ele fica trabalhando entre Paris e Barcelona. Uma das pinturas mais famosas deste artista surrealista que é criada neste período, é a pintura El diamante sonrie al crepúsculo (1947), a qual possui uma análise muito interessante realizada por João Cabral de Melo Neto 12 (2009). Esta análise nos permitirá observar as influências de Miró em Millôr, tanto na pintura quanto no processo criativo. 10

Pablo Picasso (1881 —1973) foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo que passou a maior parte da sua vida adulta na França. Considerado um dos maiores e mais influentes artistas do século XX, é conhecido por ser o co-fundador do cubismo - ao lado de Georges Braque -, inventor da escultura construída,1 2 o co-inventor da colagem e pela variedade de estilos que ajudou a desenvolver e explorar. Dentre as suas obras mais famosas estão os quadros cubistas As Senhoritas d’Avignon (1907) e Guernica (1937), uma pintura do bombardeio alemão de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola.

11

André Breton (1896 —1966) foi um escritor francês, poeta e teórico do surrealismo. Em 1919, Breton funda com dois amigos a revista Littérature e entra em contato com Tristan Tzara, fundador do Dadaísmo. Em Les Champs magnétiques, coloca em prática o princípio da escrita automática. Breton publica o Primeiro Manifesto Surrealista, em 1924. Viveu da venda de quadros em sua galeria de arte. Sob seu impulso, o surrealismo torna-se um movimento europeu que abrange todos os domínios da arte e coloca profundamente em questão o entendimento humano e o olhar dirigido às coisas ou acontecimentos. Inquieto por causa do governo de Vichy, Breton se refugia em 1941 nos Estados Unidos da América e retorna a Paris em 1946, onde permaneceu até sua morte a animar um segundo grupo surrealista, sob a forma de exposições ou de revistas (La Brèche, 1961-1965).

12

João Cabral de Melo Neto (1920 —1999) foi um poeta e diplomata brasileiro. Sua obra poética abrange desde tendência surrealista até a poesia popular. Caracteriza-se pelo rigor

290


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Inicialmente, João Cabral desenvolve a tese de que o “Renascimento criou a pintura” como a entendemos hoje, o crítico propõe que até este momento da história da arte (assim como Warburg 13, Didi-Huberman 14, Panofsky 15, que começam seus estudos neste período), o que era pintado não encontrava interação com os limites da superfície que o continha. A superfície era um elemento neutro, cuja função era unicamente suportar a figura pintada. “Pode-se dizer que o Renascimento associou o objeto, isto é, a representação utilitária, ou a utilidade de representação, à superfície decorada, isto é, à utilidade de contemplação. Dessa associação nasceu a pintura, o quadro 16”. Segundo sua tese, a figura passa a interagir com o ambiente que a cerca e com a moldura, a figura torna-se parte do meio. As pinturas renascentistas nascem para promover sua integração com o ambiente que a cerca, criando dessa forma em suas duas dimensões uma ilusão de tridimensionalidade do espaço. Busca assim uma função que não é propriamente sua, o conceito de profundidade – próprio do relevo e da escultura. João Cabral ressalta que para ocorrer o sentido de profundidade na superfície do plano é necessário haver uma visão do conjunto estruturado a partir de um único ponto, aquela onde as três dimensões devem ser estético com poemas avessos a confessionalismos e marcados pelo uso de rimas toantes, inaugurou uma nova forma de fazer poesia no Brasil. Irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo e primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freyre, João Cabral foi amigo do pintor Joan Miró. 13

Abraham Moritz Warburg mais conhecido como Aby Warburg (1866 —1929) foi um historiador da arte alemão, célebre por seus estudos sobre o ressurgimento do paganismo no renascimento italiano. Ficou conhecido também pela Biblioteca referencial que levava seu nome, e que reunia uma grande coleção sobre ciências humanas e que, ao ser transferida para Londres em 1933, tornou-se a base para a constituição do Instituto Warburg.

14

Georges Didi-Huberman, nascido em 1953, é filósofo, historiador, crítico de arte e professor da École de Hautes Études em Sciences Sociales, em Paris. A vasta quantidade de referências teóricas, artísticas e literárias (Baudelaire, Bataille, Beckett), e a montagem de saberes que Didi-Huberman opera (história, psicanálise, filosofia, fenomenologia, etc.), concorrem para a concepção de um tempo histórico caracterizado por anacronismos, temporalidades impuras, dialéticas, repletas de sobrevivências e de fantasmas. Este tempo constitui o correlativo do "sintoma", ou seja, do símbolo aberto e "sobre-determinado" que Freud teorizou e que Didi-Huberman propõe como paradigma para a investigação nas artes.

15

Erwin Panofsky (1892 - 1968) foi um crítico e historiador da arte alemão, um dos principais representantes do chamado método iconológico, estudos acadêmicos em iconografia.

16

João Cabral de Melo Neto. Poesia critica (antologia). Rio de Janeiro: José Olympio, 1982.

291


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

apreendidas simultaneamente e articuladamente. Uma vez que essa ilusão só se torna possível com a fixação do olhar do observador em um ponto ideal, as pinturas renascentistas anularam o aparecer dinâmico do tempo em prol do espaço. Segundo Cabral isto negligencia o ritmo do tempo a fim de conquistar o equilíbrio do espaço. Segundo Cabral, a composição de um quadro renascentista dá-se no momento em que se junta tudo o que foi posto nele, dessa junção forma-se uma estrutura e esta mostra a imagem do quadro. Embora seja o que estrutura que mostre o que é visível em uma pintura, à composição permanece sempre invisível e como o espectador tem a tendência de ver apenas o visível, ele não se dá conta da composição. “Portanto, a composição é recebida sem que a atenção se dê conta. É nesse plano, em que a inteligência não se dá conta, que ela se cristaliza em hábito”. Este hábito forma a memória de uma tradição, a sua história. E foi pelo costume habitual de centralização, equilíbrio e harmonia, que a composição renascentista se tornou o modelo exemplar de toda a pintura, determinando sua história até os dias atuais. Para este crítico, abandonando a construção da composição com um centro dominante que induza a ilusão de profundidade, Miró rompe com as normas renascentistas, recuperando o dinamismo do ritmo e o tempo em suas pinturas. Este surrealista exige do seu público uma série de observações, um movimento do olhar o qual detêm a sua atenção em cada setor do quadro: “Ele multiplica quadros dentro de um quadro e obriga o espectador a uma série de atos instantâneos, a uma contemplação descontínua”. Como a partir do século XX não há mais uma composição única, como as pinturas renascentistas, mas uma estrutura fragmentada, suas pinturas exigem uma um permanente passeio ótico sobre toda a superfície. O espectador agora precisa percorrer o olhar sobre cada região da tela, deter-se em seus elementos e, simultaneamente encaminhar-se aos outros – realizando no movimento da visão uma ação temporal. Ao contrário da composição tradicional, na qual a linha, por não ter uma natureza essencialmente dinâmica, foi empobrecida, anulada, eliminada, em Miró a linha é fundamental. Na pintura de Joan Miró, El diamante sonrie al crepúsculo, que ilustrará esta nova forma de fazer arte, pode-se ver a exemplificação do uso da linha e do seu uso dinâmico do tempo da pintura.

292


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Millôr também apresenta um peculiar interesse pelas linhas em seus trabalhos, em alguns de seus trabalhos existem apenas linhas com diferentes expressões, mostrando a não necessidade de coloração, visto que a mensagem transmitida está no olhar minucioso das sutilezas do desenho. Em El diamante sonrie al crepúsculo, de Miró, ao aproximar-se da pintura com o interesse de ver os detalhes, o espectador percebe que o quadro revela a singular e contínua trajetória de cada linha, o seu nascimento, o seu desenvolvimento e o seu fim. Direcionando o olhar por percursos inusitados, em movimentos e velocidades diferentes e vários ritmos. As linhas de Miró são guias que direcionam o espectador a um dinamismo visual; com seus deslocamentos inesperadamente vivos e lúdicos, tais linhas provocam sensações de calma e serenidade, vertigem e angústia, turbilhão, fluidez, alegria.

Figura 1- Pintura de Joan Miró, El diamante sonrie al crepúsculo, 1947. Fonte: http://www.regisbonvicino.com.br/catrel.asp?c=11&t=387

Nas linhas de Miró opera uma circulação do olhar que transforma o que era fixo e instantâneo em dinâmicas temporais, o que era representação espacial em disposições afetivas. Diferente da ilusão do espaço, essas linhas nos provocam experiências de tempo. Tais linhas desfazem a visão habitual, automática, e impõe, com o inusitado da surpresa, um olhar inocente, original. Elas nos enlaçam, confundem, embaralham o já sabido – e nos restituem a criança, a criação de ver o mundo como pela primeira vez. Segundo Cabral, a obra de Miró parece nascer da luta permanente no trabalho do pintor, para limpar o seu olho do visto e sua mão do automático.

293


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Para colocar-se numa situação de pureza e liberdade diante do hábito e da habilidade. Foi a partir, e através, dessa luta, do trabalho do pintor desaprender o já sabido, que Miró realizou uma efetiva superação das normas da composição renascentista.

Figura 2- Millôr Fernandes, O que é?, 2000. Fonte: IMS. Cadernos de literatura brasileira. Rio de Janeiro, julho de 2003. Editora: Instituto Moreira Salles, 2003.

Em sua obra inédita intitulada “O que é?” (2000), Millôr Fernandes também parece pintar despretensiosamente sobre uma folha de papel branca, com seus riscos em aquarela puxados para os tons laranja, marrom e verde, ele brinca com as linhas. Millôr contrariamente a obra de Miró usa cores sóbrias, fechadas, cores que parecem ser mais nacionais, mais brasileiras, como se o laranja representasse as dunas do nordeste seco e arenoso do país enquanto faz um contraponto com o verde, que representaria a vida tão rica e vasta na Amazônia brasileira, berço da civilização indígena mais famosa do Brasil, os Tupis. O marrom poderia representar o negro, mão de obra de segunda classe no Brasil onde Millôr cresceu, trazendo à tona o conceito da mestiçagem guardado no imaginário deste artista. A exemplo de Miró suas linhas trazem movimentos e velocidades diferentes, direcionando o espectador a um dinamismo visual surreal e diferente. Millôr busca usar toda a liberdade de elementos a sua volta, técnicas mistas, desenhos, descompassos e até mesmo a grafia do texto, para provocar seu espectador. Seus traços simples em alguns momentos podem parecer infantis, mas demonstram a sua influência por outro artista: Pablo Picasso

294


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

(2007) "Quando eu tinha 15 anos sabia desenhar como Rafael, mas precisei uma vida inteira para aprender a desenhar como as crianças”. Diferentemente de Miró, Millôr com sua veia jornalística, não podia deixar de lado o texto em seu trabalho, e mesmo que tenha usado o mínimo de palavras possíveis, ele usa mais este artifício para convidar o espectador à reflexão: “O que é?”. Ambos os artistas convidam seu público a um momento de pensamentos e formulações de ideias, e ambos, em sua generosidade deixam por conta do espectador as conclusões, sem cercear; sempre permitindo que a experimentação e reflexão sejam as experiências supremas em seus trabalhos. Mas a similaridade de ambos os artistas ocorrem em outro plano também. Miró passou a pintar com a mão esquerda a fim de reaprender, a cada linha, em cada instante, a recomeçar-se. Para Cabral, esse recomeço constante do ato de criação é a força do trabalho de Miró, a originalidade que mantém a sua obra sempre viva. E é nesse plano, com a mesma singularidade, com um novo equilíbrio de arte e tempo que Millôr Fernandes absorve as influências de Joan Miró, se assemelha e traz uma arte de vanguarda aos brasileiros. “Eu sempre desenho com liberdade, mas aquela coisa infantil, aquele colorido, às vezes você tenta, tenta e não consegue. E, de repente, quando você nem está prestando muita atenção, aquilo volta. Inúmeras vezes eu desenhei com a mão esquerda para recuperar o desenho infantil”. (IMS, 2003, p.42)

Assumindo uma postura vanguardista em suas ilustrações, assim como os grandes nomes da arte de seu tempo, Millôr também passa a recriar, e não copiar, a realidade em seus trabalhos. Millôr que se denominava “um escritor sem estilo”, passa inconscientemente a adotar diversos estilos através dos fantasmas warburgianos 17 que habitavam em seu imaginário tanto na literatura quanto nas artes; frutos das ações políticas, culturais e religiosas que aconteciam em sua época.

17

Para Warburg, todas as informações que permeassem a vida de um indivíduo, desde sua formação até informações da sociedade e cultura onde este indivíduo estivesse inserido; constituíam fatores de influência, que estariam arraigados ao imaginário consciente ou não deste indivíduo. Assim sendo, estas informações estariam sempre presentes e influenciando os trabalhos feitos. Estas informações eram considerados por Warburg como ‘fantasmas’.

295


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina “A luta por “arte e vida” é reveladora a esse respeito, pois significa que a arte não se encontrava na vida, mas, por assim dizer, em si mesma: no museu, na sala de concertos e no livro. (...) Hoje, ao contrario, não mais se assimila cultura pela observação silenciosa como se olha uma imagem fixamente moldurada, mas numa apresentação interativa tal como um espetáculo coletivo. (...) Em vez de representar a cultura e a sua história de maneira rigorosa e irrepreensível, a arte participa de rituais de comemoração ou, conforme o nível de formação do público, de revistas de entretenimento na qual a cultura é solicitada a entrar em cena novamente”. (BELTING, 2006, p. 26)

Enquanto Miró localiza sua força nesse não saber, na capacidade de esquecer-se de todas as soluções já realizadas e sempre reaprender a pintar pintando, o que inviabiliza aferir uma lei, um estilo ou uma norma de sua composição, Millôr busca seguir seu exemplo através de seus traços irregulares, ora finos e ora grossos, seus guaches, aquarelas, ecolines, recortes, fotos, desenhos, etc. O crítico ressalta a importância que o pintor Miró dava à atividade de pintar, uma valorização do fazer que coloca a finalidade do trabalho em sua própria origem, no sentido de considerar o fazer não como o meio para se chegar ao quadro, mas o quadro como pretexto para pintar – “Miró não pinta quadros. Miró pinta”. No poema “O sim contra o sim”, Cabral escreveu: Miró sentia a mão direita demasiado sábia e que de saber tanto já não podia inventar nada.

Quis então que desaprendesse o muito que aprendera, a fim de reencontrar a linha ainda fresca da esquerda.

Pois que ela não pôde, ele pôs-se a desenhar com esta até que, se operando, no braço direito ele a enxerta.

A esquerda (se não se é canhoto) é mão sem habilidade:

296


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina reaprende a cada linha, cada instante, a recomeçar-se. (OLIVEIRA, Marly, 1994, p.297-300).

O estilo gráfico de Millôr Fernandes, assim como de seu influenciador, Miró, dá-se por meio da formação de um imaginário próprio, uma forma muito peculiar e pessoal de ver a realidade e remontar em sua cabeça imagens e fatos, de modo que a grande especificidade da ilustração de Millôr é a sua não preocupação com o belo do classicismo. Enquanto os artistas midiáticos da época seguiam os desenhos tradicionais e bem acabados, a exemplo da formação de Millôr no Liceu de Artes e Ofícios, ele, iniciou seu próprio estilo. Mesmo se seus desenhos estivessem em segundo plano, sua representação trazia ares frescos, como as novas representações artísticas que emergiam na Europa. Posteriormente Millôr Fernandes assumiria ter desenvolvido um estilo próprio. “Com o passar do tempo, evidentemente, você acaba criando um estilo. No texto é mais difícil. Na literatura, a temática pode arrasta-lo para um estilo que não é o seu. Mas, se você pegar o desenho, é muito marcante. Não tem jeito. É coisa natural”. (IMS, 2003, p.42)

Em consonância ao imaginário particular de Millôr Fernandes feita acima, Aragão (2008) cita em seu trabalho de mestrado que o imaginário será sempre singular, variando entre grupos sociais devido às influências políticas, culturais, etc. Como exemplo, Ele cita a postura do povo frente a situações políticas sérias ajuda a construir um panorama ainda mais preciso de como a sociedade brasileira lida com situações adversas. A regionalidade, se usada como parâmetro comparativo, acentua ainda mais esta questão. Pode-se reconstruir a postura dos povos regionais se observarmos suas respostas às charges de Millôr Fernandes, para o Rio de Janeiro e as respostas às charges dadas pelos paulistanos no caso de Angeli. Compreendem-se diferenças sutis na forma como as charges são ilustradas, em sua abordagem crítica e na maneira como a mensagem é transmitida. Seguindo esta lógica, entende-se que se o imaginário coletivo é algo tão sensível a ponto da regionalidade poder interferir nele, são necessários eventos de proporções globais para influenciar o imaginário de diversas culturas simultaneamente e ainda assim, cada cultura maculará este evento

297


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

com suas primícias mais profundas. Tome-se como referência a segunda metade da década de 1940, após a Segunda Guerra Mundial. Este evento possui a grandeza necessária para alterar imaginários e impor novos conceitos, como o que sucedeu na arte. Esta passa por uma transformação que a torna mais abrangente e dinâmico, a universalização da arte passa a dar-se em sua adequação ao mundo que a cerca; logo o corteja das mídias no mundo transforma todo o acontecimento cultural num acontecimento das mídias, como se ele fosse criado para as mídias e nas mídias. Este processo por sua vez, fica sob o domínio dos Estados Unidos e da Europa. Observa-se que a arte não mais provoca reação, agora, o que provoca reação é o assunto abordado. Segundo Belting (2006): ”A polemica foi deslocada para as controvérsias sociais, depois que a arte deixou de provocar controvérsias, por assim dizer, por meios próprios. Se ela ainda chama a atenção, então os seus temas é que são discutidos ou as suas tecnologias é que são admiradas”. (BELTING, 2006, p. 81)

Este gosto em fazer com que arte não seja apenas algo visto, mas sentido e refletido, impulsiona Millôr no ano de 1960, a realizar uma exposição realizada na Petite Galerie do Rio de Janeiro, onde pulveriza os novos conceitos artísticos permitindo que um perfil diferente do seu público habitual pudesse respirar e ter contato com esta arte. A respeito desta exposição, foi publico um artigo na revista O Cruzeiro n. 11, em 24 de dezembro de 1960, expondo este fato e o talento do artista. “Humorismo de categoria - Antes de Millôr Fernandes, a chamada “pintura artística” tinha de ser carrancuda e triste. Millôr fez essa pintura sorrir, com a introdução do humorismo (de categoria) nas exposições destinadas aquele mesmo publico que só admite quadros com a compostura da casaca e da gravata preta. E fez sucesso. Sucesso artístico e financeiro, agradando a críticos e atraindo compradores. A primeira tentativa foi feito em 1957, com a exposição de seus desenhos humorísticos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde foi quebrado o tabu da inviabilidade da presença do humor nos salões “respeitáveis” e de onde nasceu o clima propício ao enorme êxito conquistado agora com a sua “Exposição de Desenhos com Base no Humour” havida na “Petite Galerie” entre 16 de novembro e 3 de dezembro. Cerca de dez mil pessoas visitaram a exposição e riram, admiraram e compraram os quadros de Millôr, cujos preços variavam de 12 a 120 mil cruzeiros. Os patrocinadores ficaram satisfeitos. Millôr também. E a arte ganhou o direito de mostrar os dentes, num sorriso”. (BASTOS, 1960, p.120)

298


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

REFERÊNCIAS: ARAGÃO, Octavio. As charges políticas e seu reflexo na sociedade. Revista Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais EBA, UFRJ, ano XV, n. 16, p. 34-43, julho. 2008. ARAGÃO, Octavio. Óptica Sócio-Política da Arte. Dissertação de Mestrado em Comunicação Social. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 2006. BASTOS, Jairo Martins. Humorismo de categoria. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, n. 11, p.120, dez., 1960. BELTING, Hans. O fim da história da arte. São Paulo: Cosac Naify, 2006. Parte I - A modernidade no espelho do presente: sobre mídias, teorias e museus. BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais e ensino. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. p. 194-207. CABRAL, João. Poesia crítica (antologia). Rio de Janeiro: Editora: José Olympio, 1982. DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. Parte I - A imagem-fantasma: sobrevivência das formas e impurezas do tempo. DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 2010. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Correio_Paulistano>. Acesso em: 09 dez. 2014. Disponível em: < http://www.senac.br/informativo/bts/263/boltec263e.htm>. Acesso em: 05 dez. 2014. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/livros/homenageado-da-flipmillor-fernandes-ganha-mais-de-10-novas-edicoes-tem-legado-revisto13138104#ixzz3Kq5VEX4P>. Acesso em: 06 dez. 2014. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Cigarra>. Acesso em: 05 dez. 2014. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_República>. Acesso em: 20 nov. 2014. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Liceu_de_Artes_e_Of%C3%ADcios_do_Rio_de_Ja neiro>. Acesso em: 05 dez. 2014.

299


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Pasquim>. Acesso em: 21 nov. 2014. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Péricles_(cartunista)>. Acesso em: 21 nov. 2014. Disponível em: <http://www.ahistoria.com.br/movimentos-artisticos-do-seculoxx/>. Acesso em: 17 nov. 2014. Disponível em: <http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/aguerreiropwarburg/>. Acesso em: 06 dez. 2014. Disponível em: <http://www.seminariosmv.org.br/2009/?target=textos>. Acesso em: 11 dez. 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/178221-inusitadaabertura-de-festival-literario-debate-arte-de-millor.shtml>. Acesso em: 06 dez. 2014. Disponível <http://www2.uol.com.br/modabrasil/biblioteca/grandesnomes/alceu/>. em: 21 nov. 2014.

em: Acesso

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sskPVYQuQMc>. Acesso em: 10 dez. 2014. FERNANDES, Millôr. Tempo e Contratempo. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2014. IMS. Cadernos de literatura brasileira. Rio de Janeiro, julho de 2003. Editora: Instituto Moreira Salles, 2003.

LOREDANO, Cássio. Millôr 100+100 – desenhos e frases. Rio de Janeiro, Editora: IMS, 2014. MEDEIROS, Jotabê. As joias de Millôr. O Estado de São Paulo, São Paulo, 18 mar. 2013. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,asjoias-de-millor,1010033,0.htm>. Acesso em: 23 mar. 2014. MENDONÇA, Márcia de Souza. Um gênero quadro a quadro: a história em quadrinho. In: DIONÍZIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; OLIVEIRA, Marly de. O Sim Contra o Sim (Serial) - volume único. Rio de Janeiro, Editora: Nova Aguilar, 1994. p. 297-300. (Biblioteca luso-brasileira. Série brasileira). RAMOS, Paulo. A leitura dos quadrinhos. São Paulo: Contexto, 2009. SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 4ª edição com capítulo inédito. Rio de Janeiro: Editora: Mauad, 1966.

300


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Vasconcellos, Marina da Costa Manso. Quando a Psicoterapia Trava. Rio de Janeiro, Editora: Grupo Editorial Summus, 2007. p. 69.

301


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

ARTE MODERNA E AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: DO SÉCULO XVIII AO SURGIMENTO DOS QUADRINHOS MODERNOS VALTER DO CARMO MOREIRA (Universidade Estadual de Londrina) 1 Resumo: Nos últimos anos, os quadrinhos tomaram consciência de si como uma forma artística e autônoma, capaz de discutir e problematizar questões subjetivas e universais de caráter humano e atemporal. No entanto, sua história é muito mais antiga e nos remete ao alvorecer da arte moderna. Para mapear essa trajetória, examinaremos parte da história da arte, remontando as origens das histórias em quadrinhos, por meio da análise dos trabalhos de artistas do século XVIII e XIX, tais como o pintor, ilustrador e gravador inglês, William Hogarth, o professor, escritor, caricaturista e pintor suíço, Rudolphe Töpffer e também trabalhos de autores dos quadrinhos contemporâneos. Para sedimentar esse pensamento, estabeleceu-se diálogo com pesquisadores do campo das artes e das histórias em quadrinhos, tais como: Ernest Gombrich, David Kunzle e Santiago García. E por fim, foi realizado leitura e análise crítica, narrativa e plástico-formal desses trabalhos, com o intuito de evidenciar os apontamentos que tornam essas obras singulares, aproximando-as do que veio a ser as histórias em quadrinhos moderna.

Palavras-chaves: Arte moderna, histórias em quadrinhos, história da arte.

1

Pós graduação

302


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Uma breve história dos quadrinhos: das pictorial narratives aos comics americanos

Santiago García, em seu livro, A novela gráfica (2012), mediante um ensaio histórico, propõe-se a examinar a história da arte sequencial desde o século XIX até os dias de hoje, Nessa obra, faz uma explanação interessante sobre a expressão graphic novel: Novela gráfica” é apenas um termo convencional que, como costuma ocorrer, pode suscitar equívocos, pois não se deve entender que, com ele, nos referimos a uma história em quadrinhos com as características formais da narrativa ou do romance literário, tampouco a um formato determinado, mas simplesmente a um formato de HQ adulto e moderno que reclama leituras e atitudes distintas dos quadrinhos de consumo tradicional (GARCÍA, 2012, p. 14).

García (2012) parte do pressuposto de que os quadrinhos são uma forma artística com identidade própria, e não um subgênero da literatura, como a denominação graphic novel leva a supor. Nos últimos 25 ou 30 anos, os quadrinhos tomaram consciência de si como uma forma artística e adulta, capaz de discutir e problematizar questões subjetivas e universais de caráter humano e atemporal, muito além do eterno conflito entre o “bem” e o “mal”. Para se entender um pouco melhor o que são as graphic novels, devese retroceder no tempo até o século XIX, mais precisamente, até o ano de 1820, quando o professor, escritor, caricaturista e pintor suíço, Rudolphe Töpffer (1799 – 1846), realizou algumas histories en estampes (histórias impressas, em francês), como a Histoire d’Abert (1844) [01], que o levou a ser considerado por muitos estudiosos ao redor do mundo, principalmente, na Europa, como o inventor dos quadrinhos. Outra vertente de pesquisa, realizada nos Estados Unidos, entretanto, elege o autor e ilustrador de histórias em quadrinhos norte-americano, Richard Felton Outcault, criador do The Yellow kid [02], que atuou na imprensa norte-americana (New York Journal), no final do século XIX, como o criador dos quadrinhos modernos, principalmente, pelo fato de que foi em The Yellow kid, que, pela primeira vez, foi utilizado o baloon (balão de fala), pois, até então, os textos ficavam quase sempre nas bordas ou nas laterais das páginas ou vinhetas.

303


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Ainda na história da arte, além de Töpffer, encontra-se outro possível precursor dos quadrinhos, o pintor, ilustrador e gravador inglês, William Hogarth (1697-1764) [03], considerado o avô dos quadrinhos, pois exerceu forte influência sobre Töpffer, assumindo, assim, a paternidade destes, segundo David Kunzle, em seu livro Father of the Comic Strip: Rodolph Töpffer (2007).

O pintor, caricaturista e ilustrador francês Honoré Daumier (1808-1879) [04], juntamente com o desenhista, ilustrador, pintor e gravador, também francês, Gustave Doré (1832 -1883) [05] são artistas que comungam dessa narrativa sequencial incipiente. Esses artistas, comumente, se expressavam em unidades muito breves, em uma única página ou em uma porção delas, proporcionando uma experiência estética que pode ser, facilmente, percebida com um olhar rápido.

[01] Histoire d'Albert, página 25 (1844), Rodolphe Töpffer.

304


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

[02] The Yellow Kid and his New phonograph, New York Journal (1896), Richard F. Outcault.

[03] A Harlot's Progress, Ilustração II (1732), William Hogarth.

[04] “Gargantua”, sátira ao rei Luís Felipe I (1832), Honoré Daumier.

305


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

[05] Histoire de la saint Russie (1854), Gustave Doré

[06] Max und Moritz (1865), Wilhelm Busch.

A influência de Rodolph Töpffer estendeu-se pela Europa em meados do século XIX, com grande repercussão na França. Em 1841, foi publicada, na Inglaterra, uma tradução de Les amours de Mr. Vieux Bois, com o título: The adventures of Obadiah Oldbuck (Os amores do Sr. jacarandá, no Brasil) considerada, por muitos estudiosos, a primeira HQ publicada nos Estados Unidos, onde, no entanto, não teve muita repercussão. A figura decisiva para o desenvolvimento das HQ americanas foi o poeta, pintor e cartunista alemão Wilhelm Busch (1832-1908), com uma história em quadrinhos intitulada Max und Moritz (1865) [06], conhecida, no Brasil, como Juca e Chico – história de dois meninos em sete travessuras, que foi traduzida por Olavo Bilac. Busch tornou-se

referência

fundamental

para

o

surgimento

dos

quadrinhos

americanos na imprensa, que adotaria o principal suporte dos quadrinhos europeus, as revistas satíricas.

Esse formato se tornou muito popular na imprensa dominical americana, onde, comumente, eram publicadas as histórias em quadrinhos do final do século XIX. Já no início do século XX, o Comic da imprensa passou a ser publicado de segunda a sábado e caracterizava-se por uma tira horizontal de

306


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

requadros, de três ou quatro quadros, em geral, todos do mesmo tamanho, impressos em preto e branco. Pouco tempo depois, ao invés de pequenos requadros descontinuados, os quadrinhos começam a ser compostos em forma de séries contínuas de um dia para o seguinte. Tal formato perdurou ao longo dos anos de 1920, quando surgiram as primeiras experiências de relatos longos, as autênticas “novelas em imagens”, chamadas de novelas sem palavras, que contam histórias longas e completas por meio de imagens, sem o auxílio de qualquer texto. As mais conhecidas são as que usam técnicas diferentes de gravura, como o entalhe e a xilogravura.

As primeiras novelas sem palavras são do pintor e gravador belga Frans Masereel (1889 – 1972), cujo trabalho foi reconhecido em vida. As edições de seus livros, como Mon livre d’heures (1919) [07], na Alemanha, contam com prólogos de Thomas Mann e Herman Hesse. A obra de Masereel também foi muito importante para o gravador americano Lynd Ward (1905 – 1995), que estudou na Academia de Artes Gráficas de Leipzig, onde descobriu os trabalhos de Masereel. Ward realizou cerca de 6 pictorial narratives, como ele as chamava, entre elas, God’s Man (1929) [08], composta por 139 gravuras, que constituía um apólogo sobre o orgulho e o pecado, repleto de simbolismo. [07] Mon livre d'heures (1919), Frans Masereel

[08] God's man (1929), Lynd Ward

307


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

David A. Beronä acredita que, pelo menos, três fatores influenciaram o surgimento dessas novelas sem palavras:

Em primeiro lugar, a revitalização da gravura em madeira trazida pelos expressionistas alemães (pensamos, por exemplo em Krchner e no grupo Die Brücke); em segundo lugar, a influência do cinema mudo sobre o público; em terceiro lugar, o assentamento dos quadrinhos em jornais e revistas como meio válido para apresentar críticas políticas e sociais mediante a imagens narrativas. (BERONÄ apud GARCÍA, 2012, p. 86-87).

Na década de 1920, houve uma enorme difusão de novelas sem palavras, o que acabou por influenciar, também, a “grande arte”. O pintor dadaísta Max Ernest, que tinha, em comum com Masereel, um amigo, George Grosz, realizou, entre 1929 e 1935, três novelas sem palavras, utilizando a técnica de colagem: La famme 100 tetês (A mulher de 100 cabeças, 1929); Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel (1930); e Une semaine de bonté (1935) [09]. Nesta última, que se tornou a mais famosa, é muito evidente essa influência, o que contribuiu para a ideia de que a imagem tem sua própria narrativa.

Entre

1930

e

1960,

os

quadrinhos

passaram

por

grandes

transformações, pois se libertaram dos jornais e ganharam periódicos próprios, como Terry and the Pirates, Principe Valente, Buck Rogers, Flash Gordon, Dick Tacy, passando pelos Pulps 2, novelas populares vendidas nas bancas, com ênfase em ficção de aventura (western, crime, mistério, ficção ciêntifica e fantasia). Nesse período, surgem, também, grandes editoras que publicam obras de super-heróis, como Capitão américa, Super-homem e Batman.

[09] Une semaine de bonté (1935), Max Ernest.

2

Os Pulps eram revistas que recebiam esse nome devido ao papel mole, salpicado de pedaços de fibra de madeira, em que eram impressas as histórias.

308


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

2. Ruptura e a vanguarda dos quadrinhos Michael Archer no seu livro Arte contemporânea uma história concisa (2001), nos aponta que depois da década de 1960 já não existiam mais certezas ou permanências no que diz respeito a classificação da arte, ou seja, os parâmetros usados anteriormente para avaliar as qualidades do objeto artístico, já não davam conta da diversidade de ocorrências e manifestações engendradas no campo das artes da citada data em diante (ARCHER, 2001, p.1). Nos quadrinhos, a década de 1960 foi marcada pelo surgimento dos quadrinhos

underground

norte-americanos,

altamente

influenciado

pela

geração Beat da década anterior, corporificando-se na figura de Robert Crumb, que começou publicando seus quadrinhos em revistas independentes como a Help! Editada por Harvey Kurtzman, criador da MAD. Segundo Crumb, sua principal fonte de inspiração 3. Tamanha é a importância e influência do trabalho de Kurtzman, que em 1988, foi criado o Harvey Award, importante premiação que distingue obras e autores de histórias em quadrinhos. Foi na Help! Que Crumb publicou pela primeira vez um de seus mais famosos personagens, Fritz the cat [10]. Em 1967, Crumb prepara uma nova revista em quadrinhos que seria o marco inicial dos quadrinhos underground, a Zap comix n° 1. Crumb trazia temas da geração Hippie, discutindo o seu tempo, e o seu entorno, com uma liberdade criativa que contrastava com tudo que fora feito até o momento. Essa efervescência juvenil dos anos 1960 percorreu o mundo levando consigo os ideais da geração paz e amor, a moda, o rock psicodélico e também os quadrinhos underground. Segundo Giulio Carlo Argan, A Pop Art encarava as histórias em quadrinhos “como um dos sintomas mais preocupantes da propensão da sociedade contemporânea a negligenciar o discurso, a linguagem articulada e a literatura” (ARGAN, 2010 p. 584). Seus dois principais representantes Andy Warhol e Roy Lichtenstein [11], parecem não terem levado em consideração o que estava sendo feito à margem dos quadrinhos comerciais, atendo-se apenas à banalidade de publicações que pouco exploravam as possibilidades da

3

CRUMB, Robert. Introdução in: Fritz the Cat. São Paulo, SP: Conrad Livros, 2002. p. 9.

309


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

linguagem e do discurso dos quadrinhos, restringindo-se às questões técnicas de reprodução tipográfica.

[10] Fritz the Cat (1965), Robert Crumb.

[11] Drowning Girl (1963), Roy Lichtenstein.

Produzidos paralelamente ao mercado editorial, os quadrinhos autorais passam muito longe do escapismo pueril das histórias em quadrinhos comerciais. Os quadrinhos underground por outro lado, transgrediam todo e qualquer tipo de regra, seja moral, gráfica ou editorial, seus autores tiveram que reinventar quase completamente os quadrinhos, segundo Santiago García, “conservando o suporte, mas refazendo seus orçamentos industriais, seus processos de produção e distribuição, e também conteúdos e forma de expressão.” E ele ainda afirma que “essa ruptura foi equivalente à ruptura do modelo acadêmico hegemônico por parte das vanguardas artísticas, ou seja, uma autêntica mudança de paradigma”, convertendo definitivamente as histórias em quadrinhos em leitura para adultos (GARCÍA, 2012 p. 276-277). Os comix, como ficaram conhecidos os quadrinhos underground norteamericanos, chegaram à Europa, misturando-se à tradição da Bande

310


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Dessinée 4 Franco-belga, culminando numa das mais influentes publicações de toda a década de 70 e 80, a revista Métal Hurlant (1975) [12] contribuindo substancialmente no desenvolvimento experimental da linguagem dos quadrinhos, renovando o sistema tradicional, produzindo histórias eletrizantes e surreais, mantendo uma predileção pelo fantástico e pela ficção cientifica. Desse novo celeiro criativo, podemos destacar um artista que sintetiza a inovação visual perpetrada pela Bande Dessineé, Jean Giraud, mundialmente conhecido como Moebius. Dentre seus trabalhos mais influentes podemos destacar O Incal (1981-1988) [13] feito em parceria com esotérico roteirista, escritor, poeta, dramaturgo e cineasta, Alejandro Jodorowsky. Moebius também escrevia suas próprias histórias, como Arzach (1976), A Garagem hermética (1976-1980), O Mundo de Edna (1983-2001) e tantas outras. Seus

quadrinhos

atravessaram

gerações

fazendo escola, não só na Europa, mas também ao redor do mundo. 14] O Incal (1981-1988), Alejandro Jodorowsky e Moebius

[13] Métal Hurlant 1 (1975).

4

Nome pelo qual são chamadas as histórias em quadrinhos nos países francófonos.

311


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

3. Dos quadrinhos alternativos ao reconhecimento das Graphic novels

Will Eisner é tido hoje como um dos maiores responsáveis pela elevação do status dos quadrinhos pela crítica e pela mídia, Via nos quadrinhos undergrounds, uma possibilidade das HQs aspirarem a um novo patamar de reconhecimento, paralelo ao mercado dominado por histórias em quadrinhos de super-heróis, empreendidas por gigantes editoriais como a Marvel, lar do Homem-Aranha, X-Men, Vingadores e companhia, e a DC, com os medalhões: Batman, Super-Homem, Liga da justiça, entre outros. Tanto os quadrinhos underground norte-americanos, quanto os Luxuosos Albums de Bande Dessinée Europeus, já haviam comprovado a validade da linguagem dos quadrinhos como meio de comunicação capaz de atingir leitores maduros, que ansiavam por algo mais que mero entretenimento, aprendendo que os quadrinhos não são inerentemente infantis, e podem alçar novos horizontes como forma artística. Eisner pretendia alcançar esses leitores adultos, criando quadrinhos com temas adultos, que interessasse não só a esse público já formado de leitores de comics, mas que pudesse alcançar também, um público que não era leitor habitual de quadrinhos. Para isso, os quadrinhos precisariam alcançar uma respeitabilidade literária, lançando mão do termo “Graphic novel”, último recurso na tentativa de vender seu trabalho a alguns editores de livros que jamais lhe dariam a atenção se passassem por suas cabeças que aquilo que tinha em mão era um gibi. Foi com muito esforço e dificuldade que em 1978, Eisner consegue publicar Um contrato com Deus [15]. Criando o embrião que se tornaria um novo formato para a publicação de histórias em quadrinhos. Um contrato com Deus, segundo Santiago García, apresenta: Um dos traços que serão característicos dos quadrinhos alternativos e que se manterão como artéria principal da novela gráfica atual: a introdução da autobiografia, ou pelo menos da memória e dos elementos autobiográficos (GARCÍA, 2012, p. 216).

Na história, o religioso protagonista se rebelava contra Deus após a morte de sua afilhada, passando de um homem bondoso e caridoso, a uma pessoa mesquinha e cruel, acreditando que seu contrato particular com Deus

312


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

havia sido rompido. Segundo declarações feitas pelo próprio Eisner, a ideia de escrever essa história surgiu como consequência do falecimento precoce de sua filha Alice.

[15] Um Contrato com Deus (1978), Will Einer

Experiências pessoais e memórias de infância são recorrentes nos trabalhos posteriores

de

Will

Eisner,

onde

rememoraria inúmeras vezes uma Nova York dos anos 20, através dos olhos de seus personagens. Apenas dez anos depois que Eisner plantou sua semente no meio editorial e na cabeça de muitos leitores, é que sua contribuição gerou frutos. Assim, como Harvey Kurtzman, Eisner foi agraciado com a homenagem de ter uma premiação que prestigia os profissionais dos quadrinhos, com o seu nome, o Eisner award. Em 1986 ganharia a luz uma obra prima dos quadrinhos, Maus [16] de Art Spiegelman, que veio a consolidar a graphic novel de uma vez por todas. Spiegelman se propôs a testar os limites da narrativa e da representação, colocando em xeque todas as convenções do meio. Maus, conta a história vivida por seus pais em Auschwitz, da forma como seu pai a narrava para ele o que havia acontecido. Transcendendo o tempo, além do momento histórico do

313


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

holocausto, apresentando-nos também o legado de suas chagas, através das gerações, de pai para filho. A grande sacada narrativa de Spiegelman foi, sem dúvida, a representação dos personagens da história como animais antropomórficos, sendo os judeus como ratos; os nazistas como gatos; os poloneses como porcos; os americanos como cães, etc. Lançando mão dessa alegoria com animais, Spiegelman se propôs a contar o episódio mais traumático do século XX, através da linguagem dos quadrinhos. “A questão da ‘realidade’ que era tão crucial para os quadrinhos autobiográficos, se tornava em Maus verdadeiramente urgente”, aponta Santigo García, “Ao reconfigurar a memória como uma fantasia de ratos e gatos falantes, Spiegelman não só nos permitiu imaginar o que aconteceu ali, mas nos obrigou a fazê-lo, talvez pela primeira vez” (GARCÍA, 2012 p. 228). Em 1992, Spiegelman foi agraciado com o prêmio especial Pulitzer, tal categoria foi propostas pelo comitê de premiação, pela indecisão em categorizar Maus como uma obra de Ficção ou biografia.

[16] Maus (1986), Art Spiegelman.

Na esteira do reconhecimento crítico da graphic novel, Os quadrinhos mainstream também se reinventaram, Disposta a chacoalhar o mercado, a gigante editora DC comics, lança no final da década de 80, duas HQs que iriam mudar a maneira de se ver e se fazer gibis de super-heróis.

314


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Frank Miller e Alan Moore, os primeiros a assentarem o termo graphic novel na indústria de quadrinhos de super-heróis, com trabalhos ousados e instigantes, revitalizaram o gênero, a muito desacreditado. O primeiro, com uma história de Batman, intitulada: O cavaleiro das trevas (1986) [17] escrita e desenhada pelo próprio Frank Miller, responsável por redefinir o personagem. E o segundo, com uma série que transformaria para sempre o jeito como os leitores olham para os super-heróis: Watchmen (1988) [18] escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons. Ambos ousaram a imaginar sob um olhar mais realista e adulto, como seria o mundo se os super-heróis realmente existissem. Com um profundo apelo psicológico e político, apresentaram-nos uma desconstrução irônica e pós-moderna, criticando duramente os caminhos que a sociedade vinha tomando. Esses autores provaram ser possível “criar trabalhos com alguma relevância para um mundo que se altera rapidamente, no qual a indústria e os leitores que a sustentam realmente sejam considerados” (MOORE, 1988, p.2). Agora, no século XXI, os quadrinhos chegaram ao auge desse processo, não tendo mais que se desculparem por ser gibi, tornando-se definitivamente uma plataforma de investigações poéticas. Novíssimos autores surgem e continuam surgindo a fim de contribuir para a proliferação de possibilidades estéticas e conceituais dos quadrinhos, desconstruindo-os, utilizando-se de seus recursos próprios, enquanto linguagem, fugindo de uma tradição de “narrativa cinematográfica” e recuperando o valor da página como elemento visual, que se lê as palavras e imagens simultaneamente. Levando ainda em consideração, o desenho e sua materialidade, forçando seus limites ao estremo. Dessa nova safra de autores que vem fazendo um trabalho distinto, podemos destacar Chris Ware, e o seu Jimmy Corrigan (2000) [19] cujo tema central é a solidão e o abandono, explorado a linguagem dos quadrinhos de forma pouco convencional; Chester Brown, com seu Pagando por sexo (2011) [20], traz uma discussão insólita e inusitada para os quadrinhos, relatando as memórias do período em que o próprio autor se relacionava com prostituas, revelando-nos como é ser um “John”, gíria inglesa utilizada para os clientes das profissionais do sexo. Segundo Erico Assis, “uma espécie de ensaio em defesa do sexo pago e contra a tirania do amor romântico” (Assis, 2011).

315


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

[19] Jimmy Corrigan (2000), Chris Ware

[18] Watchmen (1988), Alan Moore e Dave Gibbons.

[17] Batman, O cavaleiro das trevas (1986), Frank Miller, Klaus Jonson e Lynn Varley.

316


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

[20] Pagando por sexo (1988), Chester Brown.

[21] Daytripper (2010), Fábio Moon e Gabriel Bá.

E por fim, os gêmeos Brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá que com Daytripper (2010) [21] consolidaram seu reconhecimento ao redor do mundo. Daytripper é uma história sobre o cotidiano, o dia a dia e tudo que pode acontecer independente de nossa vontade e de nossas decisões. Os gêmeos propõem submeter seu protagonista Brás de Oliva Domingos, escritor de obituários de um jornal de São Paulo, a “viagens de um dia”, ao longo de 10 capítulos, começando pela inusitada morte do personagem principal. E a cada episódio temos um momento distinto da vida de Brás, que vai desde sua infância a velhice, onde o inevitável destino sempre o alcança. Mas, a morte

317


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

não é encarada pelos gêmeos como uma fatalidade, mas, como o caminho natural da vida, mostrando o quanto estamos sujeitos às banalidades do destino. Esse pequeno panorama das histórias em quadrinhos, muito longe de ser qualquer coisa que não, uma mínima amostragem do que essa linguagem pode proporcionar, não cabendo aqui um mergulho mais profundo, o que infelizmente me obrigou a deixar de lado, pelo menos, umas centenas de outros incríveis autores e tantas outras obras extraordinárias. O leitor interessado em se aprofundar nesse universo, deve encarar os quadrinhos citados apenas como um ponto de partida para suas leituras, e então, começará a arranhar a superfície das possibilidades de investigação poética e articulações com outras linguagens que só as histórias em quadrinhos possibilitam. Na minha tentativa de mapear o território presente das histórias em quadrinhos, ecoa em minha mente as palavras de Leo Steinberg, no texto Outros critérios: O crítico interessado numa nova manifestação, mantem afastado seus critérios e seu gosto. Uma vez que foram formulados com base na arte anterior, ele não presume que sejam adequados hoje. Enquanto busca compreender os objetivos subjacentes a nova arte produzida, nada é excluído ou julgado irrelevante a priori. (STEINBERG: p. 183. 1987).

Como pesquisador, encontro-me face a face com essas questões de análise crítica, e me arrisco dizer que, para mapearmos o território dos quadrinhos, devemos avançar sobre sua densa vegetação, sem ignorar suas nuances, vegetações especificas ou se deixar desanimar pelo terreno muitas vezes sedimentado. E por mais que retornemos, muitas vezes, ao ponto de partida, é preciso ir em frente e olhar tudo novamente, como se fosse a primeira vez.

REFERÊNCIAS: ARCHER, Michael. Arte contemporânea uma história concisa. São Paulo, SP: Marins Fontes, 2001. ARGAN, G.C. Arte Moderna. São Paulo, SP: CIA das Letras, 2010.

318


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

CIRNE, Moacy. A linguagem dos quadrinhos: o universo estrutural de Ziraldo e Maurício de Souza. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 1977. ______. A Explosão criativa dos quadrinhos. 2ª.ed. Petrópolis: Vozes, 1970. EISNER, Will. Narrativas gráficas. 2ª. ed. São Paulo: Devir, 2008. ______. Quadrinhos e arte sequencial. 4ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. GARCÍA, Santiago. A novela gráfica. São Paulo: Martins Fontes, 2012. KUNZLE, David. Father of the Comic Strip: Rodolph Töpffer. Mississippi: University Press of Mississippi, 2007. MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. São Paulo: M. Books, 2005. ______. Reinventando os quadrinhos: como a imaginação e a tecnologia veem revolucionado essa forma de arte. São Paulo: M. Books, 2006. STEINBERG, Leo. Outros critérios. In Clemente Greenberg e o debate crítico; 1987.

GRAPPHIC NOVELS BROWN, Chester. Pagando por sexo. Histórias em quadrinhos. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2012. CRUMB, Robert. Fritz the Cat. Histórias em quadrinhos. São Paulo, SP: Conrad Livros, 2002. ______. Zap Comix 1. Histórias em quadrinhos. EUA, São Francisco, Independente, 1968. EISNER, Will. Um Contrato com Deus. Histórias em quadrinhos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995. GIRAUD, Jean “Moebius”. Le Monde d’Edna. Histórias em quadrinhos (6 vol.). França, Paris: Casterman, 2001. JODOROWSKY, Alejandro; GIRAUD, Jean “Moebius”. O Incal. Histórias em quadrinhos (4 vol.). São Paulo: ed. Devir, 2006. MILLER, Frank. O cavaleiro das trevas. História em quadrinhos (4 vols.). São Paulo: ed. Abril, 1997. MOON, Fábio; BÁ, Gabriel. Daytripper. Histórias em quadrinhos. São Paulo: Panini books, 2011. MOORE, Alan; GIBBONS, Dave. Watchmen. História em quadrinhos (12 vols.). São Paulo: ed. Abril, 1999b. SPIEGELMAN, Art. Maus. Histórias em Quadrinhos. São Paulo: CIA das letras, 2005. VARIOS. Métal Hurlant 1. Edição francesa. Histórias em quadrinhos. França, Paris: Les Humanoïdes Associés, 1975. WARE, Chris. Jimmy Corrigan; o menino mais esperto do mundo. Histórias em quadrinhos. São Paulo: Cia das letras, 2009.

319


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

REFERÊNCIAS DA INTERNET ASSIS, Erico. Critica: Paying for It: A Comic-Strip Memoir About Being a John. Publicada no site Omelete. Disponível em: <http://omelete.uol.com.br/quadrinhos/paying-it-comic-strip-memoir-aboutbeing-john-critica/#.U3U_YvldVu0>. Último acesso em 16/04/2015 MOORE, Alan. Como escrever Histórias em quadrinhos. Publicado originalmente em: the Comics Journal #119 e #120, 1988, 2p. Texto traduzido disponível em: <http://www.terrazero.com.br/>. Último acesso em 16/04/2015

320


Poemas de Eugênio de Andrade: correspondências do texto literário com a imagem. Amanda RODRIGUEIRO (UEM) ∗ Resumo:

Estudos têm polemizado o paralelismo e analogia entre literatura e pintura, particularmente, entre poesia e pintura. Essa comparação tem desencadeado vivas polêmicas estéticas e filosóficas. A escrita impressa ou manuscrita nunca deixou de corresponder a um gesto plástico, capaz de promover a atração do visual. Sob essa perspectiva de leitura, a poesia de Eugênio de Andrade permite ao leitor estabelecer esse debate, a partir de uma linguagem permeada de imagens aliada a recursos poéticos que evocam imagens e possibilita o diálogo com telas. Nesse sentido, pretende-se discutir a plasticidade da poética eugeniana por meio da leitura de poemas e a promoção de diálogo com telas de pintores contemporâneos, sob o embasamento de estudos como a Retórica, Estilística e teoria do Efeito. Diante dos estudos realizados sobre a poesia de Andrade observa-se que é um discurso permeado de imagens, evocadas pelos movimentos metafóricos, pelo qual o homem consegue ver-se e ter-se na sua realidade mais autêntica.

Palavras-chaves: poética de Andrade, diálogo, imagem.

Doutoranda em Letras- Literatura Portuguesa ( UEM); Orientadora ProfªClarice Zamonaro Cortez (UEM).

321


Considerações iniciais

A presença das imagens na comunicação e na literatura é cada vez mais constante na atualidade. Na realidade, a imagem sempre teve papel importante na comunicação, desde os primórdios. Com o aprimoramento da linguagem e do sistema comunicativo, é cada vez mais comum, na linguagem cotidiana ou artística, não só, a leitura “sem palavras” com sua multiplicidade de cores e formas, como também e, sobretudo, a leitura de palavras que suscitam imagens coloridas e vivazes quanto às imagens propriamente ditas. Nesse processo evolutivo as artes cada vez mais se relacionam, propiciando ao leitor um olhar crítico em constante movimento, capacitando-o a ver, refletir, sentir e criar imagens concretas. Sob essa perspectiva, poesia e pintura frequentemente estabelecem diálogo. O poeta, não tendo o recurso da luz, das linhas e cores, do desenho, utiliza-se das metáforas, da adjetivação expressiva e dos recursos das figuras retóricas que remetem ao texto plástico. A leitura da poesia de Eugênio de Andrade vem ilustrar tais aproximações, além do que possibilita a reflexão profunda acerca do homem e sua existência. Nesse sentido de se levantarem questões referentes à visibilidade do texto, o presente estudo apresenta uma leitura dos poemas Sorriso e Sul, de Eugênio de Andrade, ressaltando o seu poder imagético, partindo-se dos recursos poéticos presentes na sua obra, na “pintura” da alma humana. A proposta poética do autor vem de encontro a essa temática da interrelação entre as artes, uma vez que sua poesia tem por característica fundamental a força dada à palavra quer pelo seu valor imagético, quer pela musicalidade. Aproxima-se do lirismo primitivo, reflete o contemporâneo ao aludir ao homem e à vida em sua plenitude de sentidos, por meio de um esmerado trabalho com a palavra, que ultrapassa o seu próprio sentido, sugerindo imagens que decorrem do texto, possibilitando o diálogo com telas de pintores consagrados, dentre as quais se apresenta as telas A young girl with roses, de Feredico Andreotti (1847-1930) e Boat on sea, de Edward Mitchel (1983), como um diálogo possível com os poemas “Sorriso” e “Sul”, respectivamente. Para a realização desse estudo, algumas leituras serviram de base, como a teoria da Estilística, segundo Nilce Sant’anna Martins, Elisabeth Rallo; a Retórica, vista sob as discussões de Dante Tringali e Olivier Reboul. Leituras

322


sobre a presença da imagem no texto poético, como as propostas de Aguiar e Silva e Bosi, bem como teorias que explicam o papel do leitor, a sua recepção e o efeito produzido no leitor conforme Umberto Eco, Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser. Para o estudo das correspondências do texto poético com a imagem, recorreu-se a Alberto Manguel, Ivete Walty, entre outros. A leitura dos poemas foi realizada, visando perceber e discutir as imagens sugeridas pela linguagem poética de Eugênio de Andrade, o seu processo de escrita e recursos presentes nos poemas, que permitem essa visualização das imagens. Após o levantamento das questões que compõem o texto verbal se discutiu os possíveis efeitos produzidos pela leitura dos poemas e das telas, estabelecendo o diálogo texto-imagem.

2- Eugênio de Andrade: o poeta da imagem elementar

Eugênio de Andrade (1923-2005), autor de uma vasta produção literária, tendo publicado mais de 40 livros de poesia e outros de prosa, infantis, antologias e traduções, possui, em sua obra poética, grande prestígio, tendo sido diversas vezes agraciado com importantes premiações literárias, dentre as quais se destaca o Prêmio Camões (2001), o mais importante prêmio da língua portuguesa. Segundo a crítica especializada a poesia de Eugênio de Andrade vinculase a busca da plenitude da vida; assim a palavra/poesia é libertadora, porque cria a realidade (permeada pelos quatro elementos), mediadora entre o homem e as coisas. E o poeta, na busca de viver, tem na palavra a imagem mais concreta do seu desejo. Oscar Lopes citado por Moniz (1997), ao se referir à poesia de Eugênio, exalta sua poesia liberta, com sensações despertas, uma poesia límpida, feita de mãos humanas que evoca “o subterrâneo rio de palavras”: ora matinal e clara como a adolescência, ora densa: [...] uma tal poesia como a de Eugênio de Andrade traz consigo uma expansão humana que, levada às últimas conseqüências, seria pelo menos tão importante como a de ir além da gravitação terrestre; porque não valerá a pena chegar às nebulosas mais longínquas se não nos levarmos a nós próprios conosco (MONIZ, 1997, p.118).

323


Baseando-se em afirmações de Eduardo Lourenço pode-se dizer que a busca da vida no que ela tem de mais puro e feliz, na poesia eugeniana, reside na idéia da sua plenitude em relação à morte, no que diz respeito aos contínuos ciclos da vida, que a fazem eterna. E diante dessa constatação, não há angústia na sua poesia, mas serenidade ou, pelo menos, a sua busca. Segundo o autor, o fazer poético é quem possibilita a ”posse feliz do mundo e de si mesmo”. Eis a grandiosidade da poesia, “a conciliação impensável e, todavia, existente da nossa realidade e do nosso sonho, por palavras que miraculosamente, dizem o indizível”. E, por conseguinte, “o poema aparece, como o lugar da unidade humana reencontrada”, embora fragilmente (LORENÇO, 1996, p.117, 119-120). Conforme o autor, a poesia é o próprio ciclo do viver e morrer, que se presentifica com a palavra, na sua imortal recriação. E é ela quem dá a consciência da fragilidade da vida, evitando a sua mitificação e a queda do homem. A poesia cria a realidade, por meio da palavra. Desse modo, a palavra é a própria realidade mediadora entre os homens e as coisas. E sob essa perspectiva, é a linguagem senhora do homem. E ao poeta cabe apoderar-se da linguagem e por meio dela criar a realidade que está além da nossa humanidade e da existência das coisas, que só somos o que somos por meio da palavra. Como afirma Eduardo Lourenço, Eugênio de Andrade, por sua poesia exprime, justamente, esse movimento máximo da palavra-cristal, cria a realidade na qual nos insere por meio da palavra: Parece haver uma estranha desproporção entre a matéria frágil que nos transfigura, poema, quadro ou sinfonia, essa vertiginosa metamorfose da existência humana. [...] Através deles se cumpre o mais fabuloso e paradoxal milagre: tornamo-nos no que já somos (LOURENÇO, 1996, p.117, 119-120). .

Os comentários da crítica sobre Eugênio de Andrade propõem uma visão ampla, revelando as temáticas e o estilo mais recorrente na sua obra. Consideram, pois, sua poesia caracterizada pela importância dada à palavra, tanto pelo seu valor imagético, quanto pela temática apresentada de modo contundente: a figuração do homem que se integra à natureza, composta pelos elementos: terra, água, fogo, e ar; na eterna busca de si. Contudo, quando se discute recepção de leitura, muitos fatores gerais considerados pela crítica (contexto, estilo etc) podem não ser considerados, na

324


medida em que a leitura é produzida a partir de alguns conhecimentos específicos e particulares que dialogam com alguns textos apenas e, com algumas lacunas “vista” nesses textos, segundo as afirmações de Jauss (1994) e Iser (1996). É, pois, sob essa perspectiva, que se pretende fazer a leitura de alguns poemas de Eugênio de Andrade e estabelecer um diálogo com algumas telas contemporâneas.

3- Poemas-imagem de Eugênio de Andrade O poema “Sorriso” pertencente à obra O Outro Nome da Terra (1988), é unistrófico, composto por sete versos polimétricos, cuja métrica varia entre 7 e 12 sílabas poéticas. A ausência de rimas, aliada aos versos livres, não obstante, longos, desencadeiam um tom mais prosódico ao texto; cujos versos têm uma cadência mais estanque, como se obrigasse o leitor a parar a cada verso lido. Isso contribui para aumentar o tom enigmático anunciado já no primeiro verso “Creio que foi o sorriso”. O “sorriso” é o motivo do poema, reiterado anaforicamente, numa construção lingüística cuja primeira (considerando-se o título) e última palavra reverberam o sorriso: O sorriso Creio que foi o sorriso, O sorriso foi quem abriu a porta. Era um sorriso com muita luz Lá dentro, apetecia Entrar nele, tirar a roupa, ficar Nu dentro daquele sorriso. Correr, navegar, morrer naquele sorriso. (ANDRADE apud SARAIVA, 1999, p. 160).

Quanto ao estranhamento causado pelo texto ou o vazio nele instaurado, nota-se que a expectativa inicial atribuída ao título, como sendo um sorriso de alguém, referente à alegria, é rompida nos dois primeiros versos: “Creio que foi o sorriso, / o sorriso foi quem abriu a porta”. Por meio de um recurso estilístico, esses versos personificam o “sorriso”, que ganha uma forte carga semântica, reunindo em torno de si, não só características, ações, mas também o status de um lugar: “lá dentro, apetecia entrar nele”; sendo corporificado. Essa

325


materialização soa estranha e buscar um sentido para ela é um convite feito ao leitor. Retomando afirmações de Eco (1996), há vários caminhos no bosque, quais e como trilhá-los, depende de cada leitura. Nesse poema há pelo menos dois modos de ler o “sorriso”. Por um lado, há, metonimicamente, um sorriso envolvente, sensual que seduz o eu-lírico a nele se perder, num canto à alegria e um convite ao amor, na sua corporeidade: “... apetecia entrar / nele, tirar a roupa, ficar / nu dentro daquele sorriso”. Por outro lado, surge um sorriso enigmático, transcendental, cingindo plenamente o eu-lírico, num doce convite à morte, que transcende à alegria da vida eterna: “Era um sorriso com muita luz / nu dentro daquele sorriso. / Correr, navegar, morrer naquele sorriso”. No caso, da 2ª leitura, o uso dos verbos no infinitivo reforça a idéia de infinitude. O cromatismo é evidenciado pela luminosidade do verso “Era um sorriso com muita luz”. Uma luz, que no fulgor do sorriso, expande-se para além das palavras, ou da própria vida. Reiterada, no plano semântico, pela idéia de diáfano, indefinido e infinito, intrínsecos à morte, vista como a integração do homem ao cosmos. “Sul” é outro poema da coletânea O Outro Nome da Terra (1988), unistrófico e heterométrico, apresenta a idéia do limite tênue entre a vida/morte e o cosmos, ou ainda, a fragilidade entre o limite e o não-limite. À partir da palavra, temporal e espacialmente marcada, o poema vai de um extremo a outro, ao iniciar com a marcação do espaço e do tempo, e findar com a ausência de tais limites espaço-temporais. Isto é, o poema parte do limite para o não-limite, da serenidade para a explosão/fulgor, da vida para a morte: Sul Era verão, havia o muro, Na praça a única evidência eram os pombos, o ardor da cal. De repente o silêncio sacudiu as crinas, correu para o mar. Pensei: devíamos morrer assim. Assim: explodir no ar. (ANDRADE apud SARAIVA, 1999, p. 160).

O título “Sul” é uma referência espacial, que se soma a outras no texto (o muro, a praça), e interliga-se a referência temporal tida de duas maneiras: os verbos no passado mostram um momento anterior à fala do eu-lírico, e o “verão”

326


apresenta a seqüência das estações do ano, bem como, comparando-se as fases da vida do homem, simboliza a fase jovem/adulta na força da vida; portanto, o verão representa a vida em extremo vigor. Aliada a essa questão temporal que exalta o verão, tem-se o cromatismo que se revela pelas cores: dourado (verão, ardor), branco (pombos, cal) e azul (mar, ar); que se misturam independentes dos limites de tempo e espaço. Assim, pelas referências espaciais e cromáticas, figura-se uma linguagem plástica, que suscita algumas imagens: uma praça deserta, num dia claro e quente de verão, atravessada pelo silêncio e, a única marca de vida eram os pombos. Uma cena plácida da vida, como também deveria ser a morte, a integração harmônica ao cosmos. Esse é o desejo expresso pelo eu-lírico (Pensei: devíamos morrer assim/Assim: explodir no ar). Atentando-se para os recursos estilísticos presentes no poema, há uma gradação espacial que vai do limite para o ilimitado à medida que as barreiras vão-se desfazendo: “havia o muro”; “Na praça”; “correu para o mar”; “explodir no ar”. Essa gradação reiterada pelos espaços vislumbra-se também a partir dos elementos naturais que partem do mais concreto ao mais etéreo: o muro e a cal da terra, o silêncio que corre para o mar, e, por fim, a explosão no ar. No plano morfossintático, nota-se que os verbos, inicialmente, estáticos (havia, eram) apresentam movimentos mais intensos (sacudiu, correu, explodir) à medida que o espaço se amplia, desvencilhando-se dos limites e se aproximando da morte. Sob essa perspectiva de leitura, morrer é romper os limites do tempo e do espaço, para integrar-se ao cosmos luminoso. O efeito de sentido causado pela leitura é a visão da supremacia da morte, uma vez que é descrita como aquela que integra o homem ao cosmos de maneira tão harmônica. A morte é vista como a vida no seu estado maior de plenitude: a morte que é luz fulgorosa, que é o silêncio sacudido, que é liberdade de movimentos no tempo e no espaço. 4- As correspondências do texto poético com a imagem

Vários estudos têm polemizado o paralelismo e a analogia entre a literatura e a pintura, particularmente, entre poesia e pintura. Essa comparação tem desencadeado vivas polêmicas estéticas e filosóficas, no entanto,

327


justificado por práticas milenares, procedentes do próprio ato de escrever, que pode ser interpretado como o ato de marcar, de gravar ou rasurar. E quando desprovido de sua normatividade, mais se aproxima do desenho e se afasta da leitura. A escrita sempre pressupôs uma imagem, mesmo anteriormente à sua fonetização, como por exemplo, nos primitivos desenhos das cavernas, que ainda não obedeciam a nenhum código de representação gráfica, ou nas escritas egípcia e chinesa com os seus abstratos ideogramas, que se afastam do figurativo. A escrita impressa ou manuscrita nunca deixou de corresponder a um gesto plástico, capaz de promover a atração do visual. A idéia de fraternidade das artes sempre esteve presente no pensamento humano, desde os mais remotos tempos, devendo justificar algo mais profundo do que a mera especulação. Mário Praz (1982) aponta este fato para uma sondagem esclarecedora desse mistério da inspiração artística, argumentando que, desde os tempos pré-históricos, as idéias foram traduzidas em sinais abstratos, traçados na pedra, seguindo-se-lhes os hieróglifos e símbolos da escrita egípcia. Na Era Clássica, os textos místicos, dramáticos e científicos também foram ilustrados, do mesmo modo em que as Iluminuras complementaram a escrita na Idade Média, atendendo às necessidades de comunicação da época. Durante toda a época clássica, um livro que tinha por matéria a “pintura” e a “poesia” vislumbrava uma representação visual, que poderia duplicar a sua proposta. Próximas e distantes, como duas irmãs, figuravam como duas espécies de criaturas humanas; cada uma poderia ser reconhecida pelos seus atributos identificadores. Protocolo este que não deixava nada ao acaso, colocando em cena as relações recíprocas, regradas pela expressão convencional de paixões bem humanas, como a rivalidade e a supremacia, reunidas em redor de um objeto comum – a Idea que, por ser visível, não se impunha mais com a evidência de um modelo a ser imitado. Frequentemente, nesse período, a poesia assinala as linhas de um livro aberto para a pintura, e também com freqüência, a pintura estava reprime-se (muta poesis) como um sinal de impotência que consegue favorecê-la. Conseqüentemente, uma representação era proposta ao leitor que, recorrendo

328


aos meios da arte, colocava diante de seus olhos o debate ou combate que iriam disputar. A poesia de Eugênio de Andrade permite ao leitor estabelecer esse debate, a partir da leitura do poema “Sorriso” e da tela A young girl with roses (A jovem com as rosas) de Feredico Andreotti, pintor italiano (1847-1930):

O sorriso Creio que foi o sorriso, O sorriso foi quem abriu a porta. Era um sorriso com muita luz Lá dentro, apetecia Entrar nele, tirar a roupa, ficar Nu dentro daquele sorriso. Correr, navegar, morrer naquele sorriso. (ANDRADE apud SARAIVA, 1999, p.160).

Estabelecendo-se um diálogo da poesia “O sorriso” com a tela A young girl with roses, primeiramente, destaca-se o poder imagético da palavra configurado na visibilidade das palavras dos versos: “O sorriso foi quem abriu a porta/ Era um sorriso com muita luz”. Na tela, o jogo de luzes e sombras provoca as mesmas sensações dos versos: uma brancura fulgorosa que vem do fundo da tela envolve e ilumina a moça e seu sorriso. A leitura contagia-se pela placidez da cena, harmonicamente construída por delicados traços, cores e tons que se misturam na medida certa: o azul da roupa que esmaece à medida que se aproxima do colo e do sorriso para difundir-se no branco da touca e do fundo da tela. O rosto de suaves linhas tem as faces pintadas de carmim, o olhar (meigo), destacando-se o sorriso emoldurado pelas rosas com verdes ramos: [...] apetecia/ entrar nele, tirar a roupa, fica/ Nu dentro daquele sorriso. A gradação das cores (do azul ao branco) e a diafaneidade existente no retrato de meio

329


corpo da figura feminina identificam-se com o desejo expresso no último verso pelo eu-lírico: “Correr, navegar, morrer naquele sorriso”. Assim, do texto à tela, da tela ao texto, configura-se o encantamento de um sorriso luminoso e o desejo de nele integrar-se. Outro diálogo possível no campo das artes correspondentes, vislumbrado pelos poemas de Eugênio de Andrade é o proposto a partir do poema “Sul” com a tela “Boat on sea” (Barco no mar) de Edward Mitchel (1983).

Sul Era verão, havia o muro, Na praça a única evidência eram os pombos, o ardor da cal. De repente o silêncio sacudiu as crinas, correu para o mar. Pensei: devíamos morrer assim. Assim: explodir no ar. (ANDRADE apud SARAIVA, 1999, p. 160).

Ao se ler o poema, atentando-se para os versos iniciais, poder-se-ia questionar qual a correspondência da imagem suscitada pelo poema em relação à imagem visualizada na tela. Contudo, observando o momento de ruptura, no poema, através da palavra “de repente”, quando a morte chega ampla, esplendorosa no seu fulgor e imensamente luminosa, toma conta dos espaços, nota-se o ponto de convergência entre a imagem suscitada pelo poema e as palavras que explicam a tela: as nuvens douradas que, com toda força vital, iluminam a tela. O poema sugere o universo no seu silencioso movimento: “De

330


repente/ o silêncio sacudiu as crinas,/correu para o mar”; vida e morte constituem-se numa só luz fulgorosa. Atentando para a imagem presente na tela, nota-se o jogo de luzes e sombras, presentificado pela oposição da cores mais escuras marromavermelhadas que figuram o primeiro plano da tela, referindo-se à terra (com seu espaço bem limitado); às cores mais luminosas, laranja, amarelo-dourado que compõem o terceiro plano, porém central, da tela, e referem-se ao mar e ao céu. Forma-se, desse modo, um reflexo da comunhão desses dois elementos: céu/mar e ar/água, ligados pelo elemento luz/fogo (reiterado pelo dourado). Assim, nessa composição, o que mais se destaca na tela, podendo ser visto como o ponto de entrada é esse foco de luz dourada no horizonte.

Considerações finais Realizada a leitura dos poemas “Sorriso” e “Sul” e das telas A young girl with roses e Boat on sea, no sentido de discutir a temática dos elementos míticos e sua visualização, pode-se afirmar que, os poemas suscitam imagens, não só da vida plena no seu movimento dialético de transformação, como também do homem que vive essa plenitude por meio da palavra.A construção lingüística, por um lado, suscita imagens de elementos concretos (muro, praça, porta sorriso...), por outro, suscita sentimentos de amplitude e integração à vida, à morte, ao cosmos; revelando a busca da essência humana e permitindo o diálogo com as telas analisadas (seja pelo viés plástico de elementos concretos e exteriores, como na tela A young girl with roses; seja por essências suscitadas, como na tela Boat on sea . Os elementos propostos na poesia de Eugênio de Andrade, articulados por uma linguagem imagética, são as metáforas pelas quais a vida se faz presente no poema: a água é tida como o nascimento, a purificação e revitalização das forças, ou o renascimento; ilustrada, no poema, pela força do mar que chama para vida ou morte, tanto faz, porque ali tudo se integra numa força harmônica; o ar remete a essência da existência: a alma, o transcendente, o fluido, mutável, figurado no poema por um sorriso aéreo e luminoso no qual o homem se dilui navega, corre, morre e vive; e, a terra (a praça, o muro), é o elemento acolhedor da vida, onde o homem vive na sua concretude, no muro e na cal tudo ardia na plenitude do verão.

331


Portanto, através da palavra poética configurada pelos elementos naturais, realidades humanas são suscitadas a cada leitura; realidades que remetem à integração do indivíduo ao universo, revelando-lhe o conhecimento de si. Desse modo, tais elementos adquirem um valor “coesivo” na poética eugeniana, ou seja, é a partir deles que a linguagem despojada e hermética do poeta abre-se, ao leitor, por meio das imagens concretas suscitadas pelos elementos. A linguagem imagética e elementar de Eugênio de Andrade contribui, portanto, para o diálogo da palavra com a imagem, uma vez que sua composição poética, por meio de um movimento de metáforas transfiguradoras, evoca imagens. Além disso, promove o diálogo texto-imagem na medida em que a linguagem plástica, presente na poética eugeniana, sugere imagens luminosas e sensoriais, proporcionando um movimento dialético da palavra à imagem e vice-versa.

REFERÊNCIAS: AIELLO, Maria Lígia Martha. A poética de Eugênio de Andrade em tempo de metamorfose. Bauru: FASC, 1985. AGUIAR e SILVA, Vítor Manuel. Teoria e Metodologia Literária. Lisboa: Universidade Aberta, 1990. ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético – vol.2 / Wolfgang Iser; Trad. Jonhannes Kretschmer.São Paulo: Ed. 34, 1999. ________ O ato da leitura: uma teoria do efeito estético – vol.1 / Wolfgang Iser; Trad. Jonhannes Kretschmer. São Paulo: Ed. 34, 1996. JAUSS, Hans Robert. A História da Literatura como provocação à teoria literária. Trad. Sérgio Telloroli. São Paulo: Ática, 1994. JÚDICE, Nuno. As máscaras do poema. Lisboa: Aríon, 1998. LOPES, Oscar. & SARAIVA, Arnaldo. História da Literatura Portuguesa. 16 ed. Portugal: Editora Porto, s/d. LOPES, Oscar. Uma espécie de música – Dois movimentos de metáfora em Eugênio de Andrade. In: Colóquio/Letras, nº 14, jan. 79. Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian. LOURENÇO, Eduardo. Tempo e poesia. Lisboa: Relógio d’Água, s/d. _____________ O espelho imaginário. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1996. MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: uma história de amor e ódio. Trad. Rubens Figueiredo, Rosaura Eichemberg, Cláudia Strauch. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. MARTINS, Nilce Santana. Introdução à Estilística: a expressividade na língua portuguesa. São Paulo: T.A.Queiroz, 2000. PRAZ, Mário. Literatura e Artes Visuais. São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1982. RAVOUX-RALLO, Elizabeth. Métodos de crítica literária. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

332


SARAIVA, Arnaldo. Poemas de Eugénio de Andrade/ Eugénio de Andrade; [seleção, estudo e notas de Arnaldo Saraiva]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. TRINGALI, Dante. Introdução à Retórica: a retórica como crítica literária. São Paulo: Duas Cidades, 1988. WALTY, Ivete Lara Camargo. Palavra e imagem: leituras cruzadas – Ivete Lara Camargos Walty, Maria Nazareth Soares Fonseca, Maria Zilda Ferreira Cury. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

333


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Duas pinturas “esquecidas” de Oscar Pereira da Silva no acervo da Igreja da Ordem Terceira do Carmo da cidade de São Paulo Myriam SALOMÃO (Universidade Federal do Espírito Santo) 1 Resumo:

Pintor de diversos gêneros: pintura histórica, alegorias, retratos, temas religiosos, cópias, naturezas mortas e paisagem, além de decorador, desenhista e professor, Oscar Pereira da Silva (São Fidélis, RJ, 1867 – São Paulo, SP, 1939) teve uma trajetória considerada raríssima e única em São Paulo onde passar a viver a partir de 1896, justamente por essa sua capacidade de produzir nas diversas temáticas em voga no final do século XIX e início do século XX, mantendo sempre o rigor artístico. Na cidade de São Paulo nesse momento, diversas capelas e igrejas coloniais são substituídas por edifícios neogóticos ou neocoloniais, abrindo-se uma frente de trabalho para artistas decoradores. São conhecidas a sua participação na pintura e decoração das igrejas de Santa Cecília, de Santa Ifigênia e da Consolação, mas, nesse trabalho, analisamos duas pinturas sobre tela realizadas provavelmente em 1904 para a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo – “A morte de São José” e “Fuga para o Egito” – pouco referenciadas nos estudos sobre a produção artística de Oscar Pereira da Silva.

Palavras-chaves: Oscar Pereira da Silva (1867-1939), Pintura acadêmica, Imagem religiosa – século XX.

1

Professora Assistente I do Departamento de Desenho Industrial, na área de Semiótica da Imagem e Multimídia do curso de Design do Centro de Artes da UFES.

334


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Introdução A partir das mudanças sociais, culturais e políticas do século XIX, a pintura de temática religiosa no Brasil deixa de ser a principal categoria de realização para os pintores e transforma-se em uma subcategoria no âmbito da pintura histórica 2. Mesmo assim, foi fundamental para o ensino artístico na Academia, “pois para compô-la é necessário que o aluno tenha o domínio do desenho figurado, do uso da cor e do equilíbrio da cena, além dos conhecimentos necessários para a consolidação temática da obra.” (LEITE, 2007, ONLINE). Oscar Pereira da Silva (1867 – 1939), pintor com formação na Academia, conhecido por seu rigor artístico (TARASANTCHI, 2006) e com uma trajetória premiada, soube muito bem se valer dos recursos necessários para o sucesso de sua produção pictórica, principalmente a histórica e a religiosa. Nesse artigo, trataremos de duas pinturas existentes no acervo da igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo e que chamamos de “esquecidas” por não serem referenciadas nos estudos sobre sua obra.

1. A pintura de temática religiosa no Brasil: algumas considerações A pintura no Brasil em sua primeira fase foi uma manifestação tipicamente jesuítica destinada a decoração interna das igrejas e capelas e se desenvolveu a partir do século XVII. Geralmente executadas sobre a madeira dos forros das construções, com diversos painéis ou caixotes tendo ao centro um medalhão com retratos, símbolos cristãos, personagens bíblicos, etc., com ornatos chamados de grotteschi ou brutescos. Tudo a partir de modelos retirados de gravuras da época ou de ilustrações de livros religiosos. No período posterior, já no século XVIII os modelos da chamada pintura ilusionista estão consolidados na colônia como forma de manifestação pictórica: os limites do espaço interior são rompidos pela pintura através de “efeito de ilusão de ótica, capazes de transportar o observador diretamente ao céu” (TOLEDO, 1983, p. 280).

2

Nessa categoria seguimos o mesmo critério de classificação proposto por Reginaldo da Rocha Leite (2007, ONLINE) que engloba quatro gêneros pictóricos e temáticos: bíblica, mitológica, literária e as relacionadas à história nacional.

335


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Posteriormente, surge uma típica escola de pintura ilusionista mineira de que incorpora elementos decorativos do estilo Rococó, com motivos conchóides retorcidos, anjos, querubins festivos, flores e guirlandas ao redor de um medalhão central com a cena religiosa, mas ainda unificando a construção arquitetônica por colunas e balaustradas pintadas como se fossem a continuação do edifício. A pintura de forro exigia que o pintor estivesse no local e consequentemente, os primeiros pintores foram religiosos trazidos pela Companhia de Jesus para trabalhar em suas obras. Posteriormente, os beneditinos também trouxeram seus artistas e que assim, como os jesuítas, formaram outros pintores. Assim como as primeiras esculturas de santos, as primeiras pinturas sobre tela foram importadas de Portugal, prolongando o modelo europeu no Brasil. Pintores de origem portuguesa também vieram para o Brasil e nem sempre ligados a uma dessas ordens religiosas. Vieram atraídos pelos recursos econômicos como por exemplo, quando da descoberta de ouro na região das Minas Gerais. Quanto aos artistas locais e não pertencentes a uma ordem religiosa, tivemos poucos com formação específica, pois era necessário estudar em Portugal. Muitos aprendiam por esforço próprio e, “às vezes não conseguiam vencer essas limitações de origem e sua obra não chega a ter maior expressão”. Das pinturas sobre tela desses pintores, o que chegou aos nossos dias são, em sua maioria, retratos de autoridade religiosas e de santos, além da chamada pintura de ex-votos, com sua singeleza composicional e iconográfica (TOLEDO, 1983, p.289). Todas estas categorias de pinturas estavam voltadas para os ambientes de culto religioso e devocional.

2. A Academia Imperial das Belas Artes e a pintura religiosa A vinda da Missão Artística Francesa para a cidade do Rio de Janeiro, nova capital do Brasil, promovida por D. João VI em 1816 a fim de organizar o ensino das artes no Brasil dentro dos moldes acadêmicos europeus, e a posterior implementação da Academia Imperial das Belas Artes (AIBA) a partir

336


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

de 1826 já dentro de um modelo imperial próprio de governo e não mais colonial, teve objetivos e papel definidos: A AIBA era mantida e incentivada pelo Estado, portanto, fica clara a importância de seu papel no desenvolvimento do Império e do projeto de tornar o Brasil semelhante ao que havia de mais moderno, traçando um caminho próprio, mas tomando por base os ideais europeus. Este projeto do Império não consistia em copiar o que era feito na Europa, repleta de tradição, e substituir pela que não tínhamos, mas de aproveitar-se desta tradição para adaptá-la ao nosso convívio. (SÁ, 2014, ONLINE)

Como também apontam outros estudos 3, foi graças a elevação do Brasil à condição de reino e o novo papel que a cidade do Rio de Janeiro adquire como capital que ocorre a formação de uma classe de artistas e artesãos comprometidos com a simbolização de uma nova ordem social e política. Consequentemente, a concentração da atividade artística estava centrada no Rio de Janeiro em estreita relação com a corte imperial e a criação de um imaginário representativo desse mundo. A partir de 1889 com o advento da República, a alteração no foco temático da maioria da produção artística se consolida, reafirmando a pintura histórica como a mais relevante: (...) o Rio de Janeiro perdeu o monopólio de criação da arte oficial, já que o regime federalista fez com que governos estaduais se empenhassem na iniciativa de culto aos heróis e à história regional. O passado passou a ser alvo dos pincéis dos artistas em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul ou Pará, tendo um evidente sentido pedagógico: ensinar a população, na sua maioria analfabeta, os grandes eventos da história regional e local que, naquele momento, estavam sendo forjados como evidência do protagonismo desses estados ou de suas capitais nos destinos da nação. (MONTEIRO,

2012, p.13)

3

Conforme observa o historiador Reginaldo da Rocha Leite em artigo publicado em 2007 que depois do “bombardeio causado pelo movimento modernista brasileiro” (p.1) sobre a arte produzida no século anterior, em especial a pintura, novos textos foram formulados sobre esse período, e destaca: CHIARELLI, Tadeu. “Gonzaga-Duque: a moldura e o quadro da arte brasileira”. In: DUQUE-ESTRADA, Luiz Gonzaga. A Arte Brasileira. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995. MIGLIACCIO, Luciano. “O século XIX”. In: AGUILAR, Nelson (org.). Mostra do Redescobrimento: século XIX. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo/ Associação Brasil 500 Anos, 2000. MONTEIRO, Michelli Cristine Scapol. Fundação de São Paulo de Oscar Pereira da Silva: trajetórias de uma imagem urbana. São Paulo: FAU-USP, 2012. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. SALGUEIRO, Valéria. A arte de construir a nação – pintura de história e a Primeira República. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.30, p.3-22, 2002.

337


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Isso é tão intenso na produção artística, que a própria crítica e os pesquisadores interessados no século XIX também são dominados por esse gosto temático, fazendo com que estudos sobre os quadros religiosos sejam praticamente esquecidos, sendo alvos de pequenos comentários e bibliografia escassa sobre o assunto. Não significa que não houvesse produção de temática religiosa 4, pois: (...) a sociedade continua arraigada de tradições ditadas pela Igreja. É notória a relação dos artistas oitocentistas com os costumes e com as normas religiosas, portanto, por mais que a figura do monarca seja exaltada pelos pintores do século XIX, a pintura de temática religiosa continua tendo relevância no âmbito da produção artística do Rio de Janeiro. (LEITE, 2007, ONLINE).

Vários professores de pintura histórica da AIBA envolveram-se na produção dessa temática que envolvia quatro subgêneros temáticos de pintura: bíblica, mitológica, literária e as relacionadas à história nacional. Por sua vez, as pinturas de temática bíblica, ou seja, religiosa, agrupam-se também em quatro tipos de abordagens temáticas: a iconografia de Maria, vida e paixão de Jesus Cristo, temas envolvendo personagens bíblicos e a vida e o martírio dos santos. Menos presente, mas também ensinada na Academia Imperial estão o nu, a paisagem e a natureza morta (LEITE, 2007, ONLINE). Além dos conhecimentos técnicos, outros questões estavam envolvidas nessa produção temática conforme afirma Clarisse Ferreira de Sá:

4

Conforme Reginaldo Leite (2007, ONLINE), quando Joaquim Le Breton (Saint-Méen-le-Grand, França, 1760 — Rio de Janeiro, 1819) aportou no Rio de Janeiro em 1816, como encarregado de chefiar a Missão Artística Francesa, trouxe consigo uma série de pinturas temáticas para vender a D. João VI com o objetivo de forma uma pinacoteca de referência para a Academia, baseada em modelos europeus. Uma série de quarenta e dois quadros é vendida em 4 de dezembro de 1815 ao governo brasileiro. Dentre essas telas vinte e cinco são de assuntos religiosos, ou seja, em torno de 60% do total. Em uma segunda lista com doze pinturas adquiridas em 6 de junho de 1816 pelo monarca português, seis telas possuem temas religiosos, ou seja, 50%. Também destaca a partir de dados retirados da pesquisa de LEVY, Carlos Roberto Maciel. Exposições Gerais da Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas Artes: período monárquico. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1990, que o número de obras de temática bíblica é bastante expressivo e superior ao número de telas de outros assuntos nas exposições gerais de Belas Artes promovidas pela Academia, assim como entre os agraciados com o Prêmio de Viagem à Europa: conquistados por sete pintores, durante a existência da Academia Imperial das Belas Artes, quatro constituem quadros religiosos. São eles: São João Batista no cárcere de Vitor Meireles, 1852; Moisés recebendo as tábuas da lei, de Zeferino da Costa, 1868; O sacrifício de Abel, de Rodolfo Amoêdo, 1878 e Flagelação de Cristo, de Oscar Pereira da Silva, 1887.

338


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina (...) a pintura histórica exigia do artista o mais alto grau de dificuldade na execução da obra, de perfeição em relação à composição e seu tema, ao acabamento da pintura relativamente ao seu formato e porte, além de mostrar através do quadro um elevado conhecimento literário, estético e filosófico. Não bastava retratar acontecimentos com precisão ou verossimilhança, era necessário que os fatos fossem representados de forma idealizada, para que a imagem transmitisse não apenas o ocorrido, mas ainda suas implicações morais. Esses motivos faziam da pintura histórica a cadeira de mais alto nível na Academia. (2014, ONLINE)

Formalmente e estilisticamente a pintura religiosa acompanhou as várias modificações ocorridas durante o século XIX no Rio de Janeiro, e podemos considerar Oscar Pereira da Silva como o principal responsável pela introdução de pensamento acadêmico quando se transfere para a cidade de São Paulo.

3. A situação da produção e ensino da pintura em São Paulo O período colonial paulista caracteriza-se por uma distinção em relação às demais regiões brasileiras, determinada por diversos fatores, entre os quais podemos destacar o relativo isolamento geográfico da região até o início do século XIX, gerando uma sociedade com poucos recursos econômicos, em sua maioria, e que nem sempre teve como arcar com as despesas da manutenção de uma atividade artística constante na capitania. Muitas das igrejas, principal espaço de manifestação artística nesse período, ruíram ou foram substituídas por outras no final do século XIX e início do século XX, época do desenvolvimento urbano e industrial da cidade de São Paulo. Durante a Primeira República, o estado de São Paulo estava favorecido economicamente pela produção cafeeira, principal produto de exportação brasileiro, e a sua capital, a cidade de São Paulo, “passou a investir na ampliação de seu poder político e também na sua projeção cultural, especificamente artística e literária, que durante todo o Império havia estado ofuscada pelo brilho da Corte” (MONTEIRO, 2012, p. 13). São Paulo não teve um centro de formação de artistas institucionalizado como no Rio de Janeiro. Em meados de 1846, encontrava-se na cidade, vindo do Rio de Janeiro, o pintor José Jorge Pinto Vedras 5, que inicialmente lecionou 5

Pouco sabemos sobre o pintor Vedras. Quando veio para São Paulo, já era um artista conhecido na Corte, onde trabalhara como pintor e litógrafo do Arquivo Militar (1834), já havia pintado retratos para a igreja do Bom Jesus do Calvário em 1839 e restaurado os painéis de

339


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

aulas de pintura e desenho nas dependências do Palácio do Governo e depois em uma sala da Academia de Direito onde funcionou até 1864. Apesar de funcionar por quase vinte anos, a aulas não estavam mais atendendo aos interesses da sociedade, principalmente em relação aos modelos: “(...) as temáticas tratadas são sempre religiosas, espelhando e propagando, na sociedade paulista das primeiras décadas do Império, uma visão artística do sagrado que remete a uma sensibilidade e a uma temporalidade que vêm dos séculos anteriores” (HILSDORF; VIDAL, 2001, p.89).

Isso irá gerar um descontentamento nas lideranças provinciais conservadoras em relação às aulas de pintura, argumentando que “apesar do belo mestre que tem”, a aula de Vedras “não produz frutos”, “vegeta apenas”, “está decadente”, argumentando que não tem função social e é extemporânea (HILSDORF; VIDAL, 2001, p.90). Mesmo que na década de 1860 os alunos já realizem pinturas de gosto mais secular e doméstico, como paisagens e pintura decorativa para o interior das residências, as aulas de pintura da escola de Vedras resistiram até 1864, quando as atividades são encerradas com a morte de seu professor. Quando Oscar Pereira da Silva chega em São Paulo no ano de 1896, a cidade estava enriquecida pela cafeicultura paulista e com um grande número de imigrantes que chegavam para trabalhar nos cafezais do interior do estado, que desde a segunda metade do século XIX, era o principal produto de exportação brasileira. Assim, as elites paulistas agora ligadas ao café, “passaram a dotar a capital de melhoramentos capazes de dignifica-la, visto que desde 1900 o censo nacional passou a indica-la como a segunda maior cidade do país, superando Recife, Salvador e Porto Alegre” (MONTEIRO, 2012, p. 23). Essa elite portanto, estava ávida por pinturas que pudessem decorar seus belos palacetes construídos nas principais avenidas da cidade. Quanto às igrejas, conforme apontamos acima, seus interiores já se encontram

frei Ricardo do Pilar da igreja do Mosteiro de São Bento em 1844. Depois dessas poucas notícias, já aparece em São Paulo no início de 1846 executando serviços de pintura e lecionando.

340


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

decorados, mas espaços de uso mais restrito como sacristias, consistórios, bibliotecas, criptas, também passam por reformas acompanhando o gosto artístico vigente na nova cidade e outros ainda recebem nova decoração, principalmente pinturas sobre tela com temas diversos, desde cenas religiosas, figuras de santos, até retratos de autoridades religiosas, como é o caso da igreja carmelita que analisaremos neste artigo.

4. O pintor Oscar Pereira da Silva Oscar Pereira da Silva nasceu em 27 de agosto de 1867, em São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro. Entre 1882 e 1887, estudou na Academia Imperial das Belas Artes, no Rio de Janeiro, tendo como professores Zeferino da Costa, Chaves Pinheiro, Victor Meirelles e José Maria de Medeiros. Como assistente de Zeferino da Costa, colaborou na execução dos painéis decorativos da nave principal da igreja da candelária, em 1887. Segundo Ana Carolina de S. Pereira e Gabriella de A. Gen: Em seus 73 anos de vida, dos quais a maior parte foi dedicada ao oficio da pintura, Oscar teve inúmeras premiações. Com 15 anos, em 1880, recebeu a pequena medalha de ouro em desenho figurado na Academia Imperial de Belas Artes, no ano seguinte recebeu uma menção em paisagem e medalhas de ouro em pintura histórica e modelo vivo. Em 1882, receberia outra medalha de ouro em pintura histórica. Em 1887 ganha o Prêmio de Viajem da academia, seguindo, devido a problemas na instituição, somente em 1890 para a França. Em 1895, outro quadro marcante, A Infância de Giotto]. Em 1897, uma medalha de ouro vai para a Escrava Romana (,,,). Por ocasião da exposição nos EUA, recebeu a grande medalha de prata com a Criação da Vovó. Em 1908, a exposição comemorativa da abertura dos portos do Brasil conferiu-lhe o grande prêmio por Canto de Cozinha. Em São Paulo, recebeu, em 1936, o segundo prêmio da prefeitura. Em 1937, na Exposição Nacional de Belas Artes, foi lhe conferido o prêmio máximo, o grande prêmio de honra. (2008,

ONLINE) Podemos perceber com essas indicações, a importância artística que Oscar Pereira já havia adquirido na cidade do Rio de Janeiro e sua trajetória como pintor extremamente “conhecedor do seu ofício e fiel ao espírito de sua época” (PEREIRA; GEN, 2008, ONLINE). Na cidade de São Paulo, a ele cabia se adaptar aos novos contextos para garantir o sucesso de sua carreira e aproveitar da condição econômica e artística privilegiada que lhe era oferecida. Consequentemente, nada mais

341


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

natural que seu imediato sucesso e a presença de duas pinturas sobre tela de sua autoria no acervo artístico de uma das principais igrejas da cidade, mantida e frequentada por essa mesma elite paulistana, a igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo 6. Logo que chega em São Paulo, no ano de 1896, começou a lecionar no Liceu de Artes e Ofícios 7, na vaga liberada por Pedro Alexandrino, que partira para estudos na Europa como pensionista do governo paulista. Esse fato já demonstra o rápido reconhecimento artístico que recebeu na capital pela instituição mais importante naquele momento e já sob orientação de Ramos de Azevedo (MONTEIRO, 2012, p.23). Com frequência seu nome passa a ser citado em periódicos da época, participando de exposições, fato esse que colabora para que rapidamente tenha inserção entre a elite paulistana, principalmente entre os católicos 8.

6 A história da construção da igreja da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo é envolvida em incertezas: ao que tudo indica, começou a ser construída em 1697, pelo vigário provincial, reformador e visitador dos frades do Brasil, frei Manoel Ferreira da Natividade. Estava pronta em 1759, quando se inicia a pintura da capela-mor e a confecção da talha dos retábulos, ficando completa por volta de 1763. Mas a igreja atual não é essa, pois segundo registros dos livros de receitas e despesas dos terceiros, no período de 1792-93 ela estava em sua fase de maior atividade construtiva, com a remoção dos antigos retábulos e colocação de novos, além do trono e forro da capela-mor. Em 1906 a capela foi reformada e, em 1922 passou novamente por reformas, ficando pronta em 1927 e, portando, data dessa época o estado atual do edifício. A Igreja da Ordem Terceira possui todas as dependências necessárias para suas atividades: capela, sacristia, salões de consistório e reuniões, além do jazigo, formando um conjunto harmonioso completo na sua decoração com as pinturas da sacristia, biblioteca, capela-mor, nave e coro. Abriga em seu interior obras de dois importantes pintores atuantes na cidade de São Paulo do período colonial: José Patrício da Silva Manso (1753 – 1801) e Padre Jesuíno do Monte Carmelo (1764 – 1819). C.f.: SALOMÃO, Myriam; TIRAPELI, Percival. Pintura colonial paulista. In: TIRAPELI, Percival. (Org.) Arte Sacra Colonial: Barroco Memória Viva. São Paulo: Edunesp/ Imprensa Oficial do Estado, 2001. p.90-117. 7 A organização de um Liceu de Artes e Ofícios na capital da então província de São Paulo dos anos 1870 foi encabeçada por um grupo de intelectuais paulistas ligados aos grandes capitais cafeeiros, tendo como mantenedora a Sociedade Propagadora da Instrução Popular, criada em 1873 com o intuito de organizar e arrecadar fundos para a referida escola por iniciativa de Carlos Leôncio da Silva Carvalho (1847 – 1912). Pensada inicialmente como uma instituição para a formação de mão-de-obra para a indústria, a partir de 1895 sob direção do engenheiro Ramos de Azevedo (1851 – 1928) passa por uma reforma com o objetivo de transformar na Escola de Belas de São Paulo. C.f.: BELUZZO, Ana Maria de Moraes. Artesanato, arte e indústria. São Paulo: FAU-USP, 1988. Tese de Doutorado. 8 Sobre essas questões, Michelli Cristine Scapol Monteiro apresenta vasta documentação de sua participação em exposição e o recebimento de encomendas, desde retratos, mitológicos, históricos, religiosos e cenas diversas. Mas, coloca como fundamental para esse apreço que passa a receber, a encomenda para a pintura dos painéis da futura residência do conde Antônio Álvares Penteado e finalizados em 1903: A indústria no século XV e A indústria no século XVIII. Também discorre sobre a enorme quantidade de encomendas que recebe de retratos dos benfeitores da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo entre os anos de 1903 e 1907, além de encomendas de instituições públicas, como o Palácio do Governo, a Escola Politécnica e o Museu Paulista. C.f.: MONTEIRO, Michelli Cristine Scapol. Fundação de São

342


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

5. As pinturas As duas pinturas constante do acervo da igreja dos terceiros carmelitas da cidade de São Paulo estão atualmente localizadas na sacristia da igreja, uma à direita e outra à esquerda da porta de entrada para a sala de reuniões. Ao que tudo indica, e segundo informações conseguidas em documentação do IPHAN-SP, sempre estiveram nesse local. Não foi possível o acesso aos documentos da irmandade para verificar se as pinturas foram doadas por algum benfeitor e, consequentemente, qual benfeitor, ou se encomendadas pela própria irmandade. Os livros existem, são inclusive tombados como patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por isso seu acesso é muito restrito e controlado. As informações aqui apresentadas foram localizadas em um inventário realizado pela professora e museóloga do Museu de Arte Sacra de São Paulo e integrante do Conselho Estadual de Cultura, Serafina Traub Borges do Amaral 9 em 1981, que por iniciativa própria, realizou um inventário de bens móveis da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo. Nesse inventário não há nenhuma referência se a professora Serafina teve acesso à documentação da irmandade, portanto, as informações aqui apresentadas são a partir de suas observações. Na principal publicação sobre a história da igreja (MONTEIRO, 1978), não há referência a essas duas pinturas, dificultando a confirmação das informações sobre a origem e data das pinturas 10. A data indicada no início do presente texto é uma observação Paulo de Oscar Pereira da Silva: trajetórias de uma imagem urbana. São Paulo: FAU-USP, 2012. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. 9 Sua proposta inicial era de inventariar todas as igrejas de São Paulo “mais antigas que, por isso mesmo, ainda possuem e conservam alfaias, paramentos, imagens e outros objetos que representem documentos para o estudo da vida, usos e costumes de nossa cidade”. Seu trabalho inicial foi o inventário da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte e pretendia com esse trabalho, “apresenta-lo ao Departamento da Cúria Metropolitana de São Paulo, dando-lhe contas do existente” que, “eventualmente junto com o Museu de Arte Sacra de São Paulo, verificarão a validade do trabalho executado e a possível continuação do mesmo quanto às demais igrejas de São Paulo. In: INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. Organizado pela equipe da prof.ª Serafina Traub Borges do Amaral, entre os meses de janeiro e fevereiro de 1980. Arquivado na Biblioteca do Museu de Arte Sacra de São Paulo. 10 Esta publicação foi elaborada e realizada pelo então prior da irmandade, Raul Leme Monteiro (1910 – 19?) e que, segundo suas próprias palavras na abertura do livro “tem por finalidade mostrar a todos o que é a Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo

343


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

constante no verso da folha do inventário acima citado, anotada a partir da fala dos irmãos terceiros. Existem duas fichas referentes às pinturas: VOTC-105-Pr-06 Fuga para o Egito e VOTC-106-Pr-07 A morte de São José. Transcrevemos a seguir as informações técnicas obtidas dessas fichas 11: Quadro: FUGA PARA O EGITO, óleo sobre tela, 98cm X 138cm, sem data, assinatura “Oscar P. da Silva” (Fig. 01) no canto inferior direito do quadro. Está em bom estado de conservação e nunca passou por um processo de restauro. Moldura de 14cm de largura, dourada. (Fig. 02)

Figura 01: Oscar Pereira da Silva: A fuga para o Egito. Detalhe da assinatura do pintor. Acervo da VOT de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo. Foto: Myriam Salomão, 2015.

de São Paulo, e ainda reviver a memória do glorioso e fecundo passado da ordem carmelitana que, no próximo ano de 1980, comemora o 4º centenário da chegada de seus filhos ao Brasil. Serão, portanto, 4 séculos a serviço de Deus, da Igreja e do Brasil 1580 – 1980”. Portanto, entre seus objetivos não está a relação de obras de arte do acervo da irmandade. In: MONTEIRO, Raul Leme. Carmo: patrimônio da história, arte e fé. São Paulo: Ordem Terceira do Carmo, 1978. 11 O material que o IPHAN possuiu é uma cópia reprográfica de 1984 e apresenta uma qualidade muito ruim para leitura e identificação das informações

344


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 02: Oscar Pereira da Silva: A fuga para o Egito. Acervo da VOT de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo. Foto: Myriam Salomão, 2015.

O quadro representa a Virgem com o Menino, sentada no dorso de um azêmola, que caminha de cabeça baixa. Uma figura masculina, São José, caminha ao lado do animal, sobre cujo pescoço pousa a mão. O cenário egípcio é caracterizado por duas grandes esfinges à direita da tela, fazendo fundo às figuras. Céu claro e um fundo pedregoso à esquerda da tela, completam a ideia. As figuras estão acompanhadas por um anjo translúcido, à esquerda da pintura, que em um primeiro momento temos dificuldade para ver (Fig. 03). O Anjo tem um olhar protetor para a família e segue a frente do grupo, guiando o caminho.

345


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina Figura 03: Oscar Pereira da Silva: A fuga para o Egito. Detalhe da pintura com o anjo no lado esquerdo superior da pintura. Acervo da VOT de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo. Foto: Myriam Salomão, 2015.

A passagem narrada somente no evangelho de São Mateus se refere ao momento posterior da Adoração dos Magos, quando um anjo adverte a José em sonhos de que Herodes procura o menino para matá-lo: “Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise” (Mt 2, 13). Essa passagem foi completada pelo evangelho apócrifo 12 sobre nascimento e infância de Jesus, O Evangelho do Pseudo-Mateus 13 (20, s.VI) que conta uma curiosa história sobre a palmeira: Maria estando muito cansada durante a fuga para o Egito, se senta à sombra de uma palmeira e pede algum fruto da palmeira. Então, o menino Jesus ordena a palmeira que se curve para que Maria possa colhê-los, bem como faz com que de suas raízes brotasse água da terra para saciar a sua sede (MUELA, 2012, p.58).

O fato de Oscar Pereira da Silva, conhecido pela sua dedicação nas pesquisas temática e iconográfica antes da elaboração de seus trabalhos, escolher esse tema elucida também o tema do próximo quadro ao mesmo tempo que os unifica tematicamente e referencialmente com os textos dos evangelhos apócrifos, ou seja, se complementam enquanto narrativa. Outra questão que devemos considerar em relação a essa pintura e a atenção dada pelo pintor a ela é sobre a representação da imagem de São José: ele é representado mais jovem do que sua verdadeira idade (Fig. 04).

12

Os Apócrifos do Novo Testamento, também conhecidos como "evangelhos apócrifos", são uma coletânea de textos, alguns dos quais anônimos, escritos nos primeiros séculos do cristianismo, votados no Primeiro Concílio de Niceia, não reconhecidos pelo cristianismo ortodoxo e que, por isso, não foram incluídos no Cânone do Novo Testamento. Não existe um consenso entre todos os ramos da fé cristã sobre o que deveria ser considerado canônico e o que deveria ser apócrifo. 13 Às vezes chamado pelo nome de O Evangelho da Infância segundo Mateus, o nome real do texto na antiguidade era O Livro sobre a Origem da Bem-aventurada Maria e da Infância do Salvador. O Pseudo-Mateus, datado filologicamente do século VIII ou IX, é um dos apócrifos que tentam preencher os detalhes da vida de Jesus de Nazaré até a idade de 12 anos, que são muito brevemente tratadas nos evangelhos de Mateus e Lucas. No Ocidente, foi a fonte dominante da arte pictórica para a vida de Maria, especialmente antes de finais da Idade Média, particularmente para o casamento da Virgem.

346


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 04: Oscar Pereira da Silva: A fuga para o Egito. Detalhe da pintura com São José. Acervo da VOT de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo. Foto: Myriam Salomão, 2015.

Conforme narra São Mateus, José já teria idade avançada, cerca de 90 anos, quando através de um sonho ficou sabendo que seria esposo de Maria e até a Contrarreforma era assim representado. Com isso, sua figura é dignificada e se representa-o mais jovem. No Barroco, a recomendação era que fosse pintado com uns 30 anos de idade (MUELA, 2012, p. 58). Abaixo, as informações técnicas da segunda pintura extraídas de sua ficha no inventário existente no IPHAN-SP: Quadro: A MORTE DE SÃO JOSÉ, óleo sobre tela, 98cm X 138cm, sem data, assinatura “Oscar P. da Silva” no canto inferior direito do quadro. Está em bom estado de conservação e nunca passou por um processo de restauro. Moldura de 14cm de largura, dourada. (Fig. 05)

347


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 05: Oscar Pereira da Silva: A morte de São José. Acervo da VOT de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo. Foto: Myriam Salomão, 2015.

O autor apresenta o momento da morte de São José e vemos um cômodo de chão em mosaico, e ele é representado sentado em uma cama, as costas apoiadas em travesseiros, tendo a mão direita na mão direita de Cristo que, em pé ao lado da cama, apontando para o céu com a mão esquerda. Curvada para a figura na cama, do outro lado do leito, uma figura feminina vestida como uma freira, a virgem Maria, enquanto duas figuras femininas ao fundo à direita têm as mãos juntas em oração compungida. Anjos à cabeceira do leito e ao fundo flutuando entre nuvens claras completam o cenário. A História de José, o Carpinteiro (século VI-VII1) também é um dos textos dos Apócrifos do Novo Testamento relacionado com a infância de Jesus 14. São raros os dados sobre as origens, a infância e a juventude de 14

Há indicações de que o texto foi escrito no Egito (província romana) no século VI-VII d.C. Duas versões chegaram aos nossos dias: uma em copta e a outra em árabe, com a primeira sendo provavelmente a original. Muito do texto é baseado no Evangelho de Tiago. O também apócrifo Primeiro Apocalipse de Tiago (encontrado na Biblioteca de Nag Hammadi, no códice V) afirma: "Eu chamei você, meu irmão, embora você não seja fisicamente meu irmão.", o que adiciona ainda mais um registro da relação de Maria com os irmãos de Jesus, abrindo espaço para a explicação da virgindade perpétua. O texto está estruturado como uma explicação de Jesus aos apóstolos no Monte das Oliveiras sobre a vida de São José, seu pai. Concordando com o dogma da virgindade perpétua de Maria, o texto proclama que José teve quatro filhos (Judas, Justo, Tiago e Simão) e duas filhas (Ássia e Lídia) de um casamento anterior. Com a idade de 90 anos após a morte da sua primeira esposa, José é encarregado de cuidar de uma virgem de doze anos, Maria. Ela passa a viver em sua casa e o ajuda a cuidar de seus filhos

348


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

José, o humilde carpinteiro de Nazaré, pai terrestre e adotivo de Jesus Cristo, e esposo da Virgem Maria. Sabemos apenas que era descendente da casa de David. José é, praticamente, o último elo de ligação entre o Velho e o Novo Testamento, o derradeiro patriarca que recebeu a comunicação de Deus vivo, através do caminho simples dos sonhos. A morte de José toma um espaço considerável do texto. Ele primeiro faz uma extensa oração, incluindo em suas últimas palavras uma série de lamentações sobre os pecados da carne. Aproximadamente metade da obra é marcada por esta "cena", na qual o anjo da morte, assim como os arcanjos Miguel e Gabriel aparecem para ele. A passagem que mais se relaciona com essa imagem é assim narrada: Durante nove dias antes da morte de São José, Filho e Mãe santíssimos o assistiram dia e noite sem o deixarem só. Nestes nove dias, por ordem do Senhor, os anjos vinham três vezes por dia, cantar ao feliz enfermo, louvando ao Altíssimo e celebrando as graças do próprio José. Naquela humilde, porém riquíssima casa, sentia-se suavíssima fragrância de perfumes tão agradáveis, que confortava não só o santo homem, como a muitos que o sentiam de fora, até onde se difundia. (SANTA MORTE..., 2015, ONLINE)

Sobre a iconografia da pintura devemos observar que Maria aparece vestida como uma freira (Fig. 06), numa referência ao fato de ser a “virgem imaculada”, que também é reforçado no evangelho apócrifo diversas vezes.

menores, Tiago e Judas, até completar a idade de 14 anos e meio, quando ela poderá se casar. Afirma ainda, que José foi milagrosamente abençoado com uma juventude mental e física, morrendo somente com a idade de 111 anos. Seus filhos mais velhos, Justo e Simão, se casaram e tiveram filhos, assim como suas filhas, que mudaram então para as casas dos maridos. Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-sao-os-evangelhosapocrifos> Acesso em 03abr2015.

349


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 05: Oscar Pereira da Silva: A morte de São José. Detalhe central da composição com a Virgem Maria entre São José e Jesus. Acervo da VOT de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo. Foto: Myriam Salomão, 2015

A posição de Maria, entre as duas figuras masculinas, também pode ser interpretada como a mediadora entre os dois: Conhecendo a amantíssima Senhora, com sua rara sabedoria, que estava próximo o dia de seu castíssimo Esposo deixar este pesado desterro, foi à presença de seu Filho santíssimo e lhe disse: Senhor e Deus altíssimo, Filho do Eterno Pai e Salvador do mundo, em vossa divina luz vejo que está a chegar o tempo determinado por vossa vontade eterna, para a morte de vosso servo José. Suplico-vos, por vossas antigas misericórdias e infinita bondade, que o braço poderoso de vossa majestade o assista nesta hora. Que sua morte seja preciosa a vossos olhos (SI 115, 15), como foi agradável a retidão de sua vida. Parta em paz, com a certeza de receber a eterna recompensa, no dia em que vossa dignação abrir as portas do céu para todos os crentes. Lembrai-vos, meu Filho, do amor e humildade de vosso servo, de seus grandes méritos e virtudes, de sua fidelidade e solicitude por mim, e de como alimentou a vós, Senhor, e a Mim vossa serva, com o suor de seu rosto. (SANTA MORTE..., 2015,

ONLINE) Quanto a escolha dos temas para esse espaço religioso, a sacristia, que é o espaço reservado ao sacerdote se preparar para os ritos, evoca o papel de São José para a Igreja Católica e de certa forma, o papel e postura do sacerdote: Quando recebeu a tarefa, cumpriu-a com dócil responsabilidade: escutou solícito o anjo, quando se tratou de tomar como esposa a

350


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina Virgem de Nazaré, na fuga para o Egito e no regresso para Israel (Mt 1 e 2, 18-25 e 13-23). Com poucos, mas significativos traços, os evangelistas o descreveram como cuidadoso guardião de Jesus, esposo atento e fiel, que exerceu a autoridade familiar numa constante atitude de serviço. As Sagradas Escrituras nada mais nos dizem sobre ele, mas neste silêncio está encerrado o próprio estilo da sua missão: uma existência vivida no anonimato de todos os dias, mas com uma fé segura na Providência. Somente uma fé profunda poderia fazer com que alguém se mostrasse tão disponível à vontade de Deus. José amou, acreditou, confiou em Deus e no Messias, com toda sua esperança. (SÃO JOSÉ..., 2015,

ONLINE) Essa breve análise das duas pinturas de Oscar Pereira da Silva, foi uma possibilidade de divulgar um acervo eclesiástico que percorre vários momentos da história da arte brasileira, investigar, segundo MENEZES (2003, p.30-31), a visualidade concebida como uma variedade de discursos e práticas, constituindo formas distintivas da experiência visual em determinadas situações históricas.

REFERÊNCIAS: HILSDORF, Maria Lúcia Spedo; VIDAL, Diana Gonçalves. Tópicas em história da Educação. São Paulo: Edusp, 2001. Coleção Brasil 500 Anos. INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS da Capela da Venerável Ordem Terceira do Carmo de São Paulo. Organizado pela equipe da prof.ª Serafina Traub Borges do Amaral, em setembro de 1981. Arquivado na 9.ª SR – IPHAN sob inscrição MTSP 64.4, 2 volumes, 1984. LEITE, Reginaldo da Rocha. A Pintura de Temática Religiosa na Academia Imperial das Belas Artes: Uma Abordagem Contemporânea. 19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 1, jan. 2007. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/txt_reginaldo.htm>. Acesso em 10 abr.2015. MENEZES, Ulpiano T. Bezerra. Fontes visuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 23, n. 45, p.11-36, 2003. MONTEIRO, Michelli Cristine Scapol. Fundação de São Paulo de Oscar Pereira da Silva: trajetórias de uma imagem urbana. São Paulo: FAU-USP, 2012. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. MONTEIRO, Raul Leme. Carmo: patrimônio da história, arte e fé. São Paulo: Ordem Terceira do Carmo, 1978.

351


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

MUELA, Juan Carmona. Iconografía Cristiana. Guía básica para estudiantes. Madrid: Akal, 2012. PEREIRA, Ana Carolina de Souza; GEN, Gabriella de Amorim. Oscar Pereira da Silva e suas representações do feminino. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n. 4, out. 2008. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/artistas/ops_feminino.htm> Acesso em 09 abr.2015. SÁ, Clarice Ferreira de. A Partida de Jacó de Rodolfo Amoedo - um modo de pensar a pintura de temática religiosa não-devocional no século XIX. 19&20, Rio de Janeiro, v. IX, n. 2, jul./dez. 2014. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/obras/cfs_pintrel.htm>. Acesso em 10 abr.2015. SANTA MORTE DE SÃO JOSÉ. Disponível em: <http://mensageiradapaz.org/morte-de-sao-jose.html#.VUQoUNJViko> Acesso em 01 abr.2015. SÃO JOSÉ, CASTÍSSIMO ESPOSO DA VIRGEM MARIA. Disponível em: <http://fraternidadesaogilberto.blogspot.com.br/2012/03/sao-jose-castissimoesposo-da-virgem.html> Acesso em 01 abr.2015 TARASANTCHI, Ruth Sprung. Oscar Pereira da Silva. São Paulo: Empresa das Artes. 2006. TOLEDO, Benedito Lima de. Do século XVI ao início do século XIX: Maneirismo, Barroco e Rococó. In: ZANINI, Walter. História Geral da Arte no Brasil Vol.1. São Paulo: Instituto Walter Moreira Salles, 1983.

352


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O TeleVisionário e a câmera de arte: o que nos ensinam as minisséries de Luiz Fernando Carvalho? Michelle dos SANTOS (UEG/UnB) 1 Resumo: Fora do circuito “Ação”, “Globo Ciência”, “Globo Ecologia”, “Globo Educação” e “Globo Universidade”, o diretor de TV Luiz Fernando Carvalho almeja emancipar o espectador pela ficção serializada e despertar nele o anseio por complexidade, valendo-se da argumentação poética de sua pedagogia. Este pré-projeto quer investigar justamente o lugar da educação no mundo de duas produções visuais de sua autoria: Os Maias (2001) e Capitu (2008). Para tanto, perpassará sua trajetória profissional (entre pressões da Rede Globo e seus próprios anseios artísticos) e investigará seu método de trabalho, seu universo de criação e sua relação com o público. Trata-se de uma reflexão sobre os diferentes papéis que as imagens – de arte, entretenimento, informação, ficção etc. – desempenham na sociedade, impactando contextos e formas de aprendizagem. O diretor procura aproximar a arte do cotidiano das pessoas fazendo da tela um espaço de investigação estética. Como as duas minisséries trabalharam para interpelar o espectador e como elas condicionaram (ou não) o seu público a identificar-se com suas construções?

Palavras-chaves: TV, Arte, Educação.

1

Graduada em história (2005), mestre em história cultural (2008) e doutoranda em mídias e mediações pedagógicas (2015-) no PPGE da Universidade de Brasília. Professora de história contemporânea e orientadora de estágio na Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Formosa. Líder do GPTEC (UEG/CNPq) – Grupo de Pesquisa em Imagens Técnicas, e membro do Educamídia (UnB/CNPq) – Educação e Mídia, coordenado pela Prof. Dra. Vania Lucia Quintão Carneiro, minha orientadora.

353


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Condições de pesquisa e apresentação do tema As condições de pesquisa sobre novelas e minisséries melhoraram bastante, principalmente nos últimos vinte anos com a larga comercialização das obras veiculadas pela Rede Globo e com as políticas de preservação e acesso de suas produções no site Memória Globo 2. O Departamento foi criado em março de 1999 e conta com historiadores, sociólogos, antropólogos e jornalistas em sua equipe. O acervo está sendo construído a partir de fotos e vídeos, depoimentos e verbetes informativos. Nessa área da Central Globo de Comunicação, pelo campo Dramaturgia temos acesso à história das Minisséries na emissora e sabemos que as primeiras obras do gênero só apareceram na década de 1980 3. No referido acervo, Luiz Fernando Carvalho é mencionado pela primeira vez como partícipe na direção de Riacho Doce (1990), juntamente com Paulo Ubiratan e Reynaldo Boury, embora já tivesse atuado como assistente de direção nas minisséries O tempo e o vento e Grande Sertão: veredas, ambas de 1985. Há ainda, desde 1992, na Universidade de São Paulo, o Centro de Estudos de Telenovela (CETVN), sediado na Escola de Comunicações e Arte (ECA), que se dedica também a investigações relacionadas às minisséries. A coordenadora do núcleo, professora Maria Immacolata Vassallo de Lopes, bem como outros nomes vinculados a ele, estão ligados a publicações importantes sobre o assunto 4. Não obstante, dedicar atenção ao que há décadas vem sendo chamada de “espetáculo do pobre”, “mídia vendida”, “circo eletrônico”, o que já escancara sua função manipuladora e praticamente exige uma abordagem 2 A guisa do projeto Memória das Organizações Globo foram publicados ainda o Guia ilustrado TV Globo: Novelas e minisséries, o Dicionário da TV Globo, volume 1: Programas de dramaturgia e entretenimento e Autores: histórias da teledramaturgia. 3 Lampião e Maria Bonita, dos autores Aguinaldo Silva e Doc Comparato, com direção de Paulo Afonso Grisolli e Luís Antônio Piá, exibida de 26/04/1982 a 05/05/1982; a autoria de Avenida Paulista, levada ao ar do dia 10/05/1982 ao dia 28/05/1982, foi de Daniel Más e Leilah Assumpção, com direção geral de Walter Avancini; já o período de exibição de Quem ama não Mata, de Euclydes Marinho, dirigida pela dupla Daniel Filho e Dennis Carvalho, foi de 12/07/1982 a 06/08/1982. “1982”. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,5273-p-19368-1982-N,00.html>. Acesso em: 20 ago. 2014. 4 Tais como: NOGUEIRA, Lisandro. O autor na televisão. Goiânia: Ed. Da UFG; São Paulo: Edusp, 2002; LOBO, Narciso. Ficção e política: o Brasil nas minisséries. Manaus: Valer, 2000. A lista completa das publicações está disponível no site: <http://www.eca.usp.br/cetvn/>. Acesso em: 15 fev. 2014.

354


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

teórica que privilegie a desmontagem de seus mecanismos econômicos e ideológicos, é uma tarefa ainda controversa. Tal assertiva é evidenciada pela concepção prolixa de que estudar cinema é mais dignificante. Ou mesmo pelo fato de que os quadrinhos, recentemente, vêm ganhando glamour na academia ao adquirirem o status literário de graphic novels, expressão geralmente atribuída a Richard Kyle, nos idos de 1964, e popularizada por Will Eisner. Entretanto, a tevê permanece com credibilidade questionada na esfera intelectual. Deve-se ressaltar, além disso, que ela é pouco estudada pelos historiadores e escritores brasileiros em sua vertente estético-pedagógica, a despeito de sua imensa importância e presença em nosso país. François Jost assinala, inclusive, que “a televisão é sem dúvida a única mídia que mobiliza cotidianamente a atenção de todas as outras” (2007, p. 21). Recai ainda sobre o televisor, de modo tão concentrado quanto enfadonho, o legado crítico dos frankfurtianos sobre a Indústria Cultural e a produção serializada. Theodor Adorno e Max Horkheimer talvez sejam os expoentes de uma visão que ainda impregna a concepção de sociólogos, midiólogos, pedagogos e estudiosos de toda ordem, que se debruçam sobre as produções televisuais, reconhecendo-as, sobretudo, como embrutecedoras, alienantes e, por isso mesmo, desprezíveis (ADORNO; HORKHEIMER, 2002, p. 7-74). Esse ranço não se limita a uma bibliografia poderosa, que vai de Jean Baudrillard a Pierre Bourdieu, uma vez que pode ser notado também em filmes contemporâneos. Enquanto o rádio e o cinema renderam belas homenagens e declarações de amor em longas como A Última Noite (Robert Altman, 2006), A Era do rádio, A Rosa Púrpura do Cairo (Woody Allen, 1987 e 1985), Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1989) e o mais recente A Invenção de Hugo Cabret (Martin Scorsese, 2012), e a internet fascina por se revelar cada vez mais e inapelavelmente como a mola-mestra de nosso tempo, tal qual retratado em Medianeras (Gustavo Taretto, 2011) ou no oscarizado A rede social (David Fincher, 2010), a tevê, por sua vez, ficou no meio do caminho, e é abordada geralmente nas vertentes da espetacularização, do alheamento e da vulgarização. De blockbusters como Hairspray (Adam Shankman, 2007) a roteiros mais elaborados como O Show de Truman (Peter Weir, 1998) o tom é

355


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

esse, geralmente enfocando os bastidores e o funcionamento – viciado – dessa mídia 5. Só que, ainda nas primeiras décadas do século XX, teóricos como Walter Benjamin já tentavam conciliar arte, juízo crítico, saber insurrecionado e divertimento; meios culturais de massa e estéticas e atitudes revolucionárias. Uma vez que oferecem recursos para a mudança, estes meios não servem apenas como instrumento de dominação (BENJAMIN, 1994, v. 1, p. 165-196). É o que Luiz Fernando Carvalho se esforça em realizar na TV aberta em nosso país. Embora uma minissérie seja sempre uma obra coletiva, a abordagem escolhida assume-se sensivelmente dependente do ponto de vista do diretor. Em todas as obras que assinou, Luiz Fernando Carvalho (LFC) é o centro ao qual convergem as decisões do que será levado ao ar. Seu papel é multidimensional, abrange aspectos criativos, técnicos e artísticos. Ele ainda gerencia toda a equipe de pré-produção, filmagem e pós-produção. As três etapas são marcadas por proposições TeleVisionárias 6 e práticas pedagógicas instigantes, estudos, laboratórios, pesquisa de campo, exposições, mesasredondas e debates. Em 2008, o diretor se esforçou em realizar um programa de TV sobre Dom Casmurro atraente para os jovens, que geralmente alimentam preconceitos em torno da obra de Machado de Assis, por esta ser canonicamente obrigatória no Ensino Médio. Por isso, deparamo-nos com a estética ópera-rock de Capitu, criação transcultural tributária do cineasta italiano Luchino Visconti, aliada a músicas de bandas de rock contemporâneas, como Janis Joplin (Mercedes Benz), Beirut (Elephant Gun) e Black Sabbath (Iron Man). Em contraste com tais esforços, um recuo panorâmico sobre as minisséries produzidas pela Rede Globo de televisão nos indica um tom predominantemente realista – quando não melodramático e maniqueísta. Por isso, em uma entrevista que o referido diretor cedeu para o Estado, enquanto 5 No Brasil, podemos citar A novela das 8 (2011), dirigido por Odilon Rocha, e Cine Holliúdy (2012), de Halder Gomes. O rádio parece ter sido musealizado, romantizado e associado a uma era dourada perdida, já a internet atrai diretores notadamente por sua faceta democrática e por sua interatividade. Sem contar as clássicas cinebiografias de Bill Gates e Steve Jobs e as arrebatadoras filmagens sobre filmes, casos de A noite americana (François Truffaut, 1973), O desprezo (Jean-Luc Godard, 1963). 6 Luiz Fernando Carvalho descortina novos horizontes para a TV brasileira, com seus projetos grandiosos, idealistas e de difícil realização, daí o neologismo TeleVisionário.

356


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

conduzia Afinal, o que querem as mulheres?, podemos ler o seguinte: “A minha trajetória é muito solitária, com tudo de bom e ruim que essa palavra possa ter junto dela”. “E eu estou sempre buscando caminhos novos, por isso, solitários” (GLOBO..., 2010). Na mesma estrevista, ele afirma que o mercado, comumente, só prestigia as consagrações imediatas, até porque opera baixando o nível da linguagem em busca de retorno comercial certeiro. Mas, por que tal emissora lhe cedeu a prerrogativa de apostar em um reconhecimento futuro incerto e na oportunidade de experimentar? Que motivos e finalidades sustentam o fato de ele dispor de tempo para elaborar minuciosamente seus trabalhos e preparar os atores, bem como ver suas obras serem levadas ao público mesmo após sustentar pífias audiências? As respostas a estas questões devem ser buscadas em vários rumos. Não é difícil cogitar, por exemplo, que se seus programas não faturam milhões com comerciais e merchandising, elevariam a dramaturgia à categoria de arte, o que, claro, acaba por agradar uma parcela do

público,

embora

bastante

específica

e

diminuta.

Nesses

novos

investimentos, a emissora se credibiliza e se individualiza, pois com Luiz Fernando Carvalho ela pretende ter o monopólio do requinte, a evidência de sua responsabilidade social, o sopro da qualidade cinematográfica e expandirse para além de seu meio original. As séries de 2001 e 2008 querem alcançar com seus longos braços educativos outras áreas da produção cultural. Henry Jenkins afirma que para as empresas de mídia as mudanças ainda são desafiadoras, pois o tema da convergência e das experimentações nesse campo ainda é recente e não há fórmulas prontas do que eventualmente pode dar certo. À medida que passam por essas transformações, as empresas de mídia não estão se comportando de forma monolítica; com freqüência, setores diferentes da mesma empresa estão procurando estratégias radicalmente diferentes, refletindo a incerteza a respeito de como proceder (JENKINS, 2009, p. 47).

Elas temem, especialmente, a fragmentação e erosão dos mercados. Newton Cannito também fala do receio que a empresa de mídia tradicional possui na hora de arriscar em ardis desconhecidos ou táticas inéditas.

357


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina Um programa que “não agrada” representa um grande prejuízo à emissora, logo, a produção televisiva acaba reciclando a maioria de seus formatos, mantendo a estrutura e modificando itens superficiais, ou ainda combinando formatos já testados e aprovados pela audiência (CANNITO, 2010, p. 58).

Na contracapa do DVD de Os Maias (2001) deparamo-nos com um comentário elogioso do escritor Luiz

Fernando Veríssimo contra tal

mainstream e a favor de “estratégias radicalmente diferentes”, [...] Durante todo o tempo em que assisti "Os Maias" na televisão pensei no termo musical "andante majestoso". Não que o andamento da ação fosse invariável e pesado. Pelo contrário, a câmera extraordinariamente móvel do Luiz Fernando Carvalho "frequentou", mais do que retratou, a frívola Lisboa da época e todas as atmosferas do romance. Mas no fundo havia aquela progressão majestosa, desde a primeira cena, para o desenlace, a câmera andante nos levando como um lento tema trágico que repassa uma sinfonia. Nunca uma câmera de TV foi tão cúmplice e envolvente, nunca a TV foi tão romântica. Tudo contribuiu para o clima exato do começo ao fim, a começar pela adaptação habilíssima que Maria Adelaide Amaral fez dos "episódios da vida romântica" do Eça, e incluindo as interpretações, todas perfeitas. Mas a estrela do espetáculo é o olhar do diretor Luiz Fernando Carvalho, que com "Os Mais" quase inaugura outra arte inédita (grifo nosso).

Formado em Arquitetura e Letras, Luiz Fernando Carvalho passou a integrar o núcleo de minisséries da TV Globo em 1980. É sobre essa criação diferenciada, que pode ser vista como um verdadeiro marco na história da teledramaturgia nacional, que essa pesquisa pretende lançar luz, a partir da intenção sempre reiterada pelo diretor de trabalhar para a reeducação do espectador por meio da estética, libertando-o de “toda uma consciência hegemônica do que vem a ser uma produção audiovisual, do que vem a ser uma adaptação oficial, de mercado” (CARVALHO, 2008, p.82). Com esse intuito, retomará duas minisséries que ele dirigiu: Os Maias, levada ao ar em 44 episódios entre janeiro e março de 2001, e Capitu, exibida de 9 a 13 de dezembro de 2008 em 5 capítulos que homenagearam o centenário de morte do escritor Machado de Assis. Capitu é divida em duas fases. A primeira narra o amor adolescente entre Capitu e Bentinho. Nesta fase, os personagens do (suposto) triângulo amoroso são vividos por estreantes: Capitu é interpretada por Letícia Persiles e Bentinho por César Cardareiro. A segunda fase retoma a história a partir do ponto em que Bentinho volta da temporada de estudos no exterior e estende-se

358


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

até a morte de Ezequiel, filho de Bentinho (nesta fase interpretado por Michel Melamed) e Capitu (interpretada por Maria Fernanda Cândido). Já Os Maias foi veiculada com a promessa de ser um sofisticado folhetim realista ambientado em um Portugal que não existe mais, tal como apregoa o romance de Eça de Queirós logo no seu início. Essa promessa – que é como François Jost (2004) denomina o acordo entre a emissora e o espectador da programação – não foi realizada de forma equivocada. Se nos voltarmos atentamente a esta relação, compreendemos que a emissão se deu da maneira como prometida: cenários e figurinos que reconstituem a época, trilha sonora envolvente, câmeras panorâmicas que descrevem muito mais do que agem, todos esses recursos fazem desta uma adaptação sublime, haja vista que estamos falando de um folhetim realista do século XIX. Ao diretor, a palavra: Ao meu modo, faço esse caminho de buscar uma espécie de reeducação do espectador a partir das imagens, dos conteúdos, da forma, da narrativa, da luz, das personagens, da música, enfim, da estética. E, como sabemos, a estética é filha da ética. Não estou aqui falando mal da televisão. Eu gostaria na verdade é de encontrar nosso país mais voltado para as questões educacionais, acho que isso já suavizaria meu esforço em 50%... Porque eu também não gosto de explicar muito o meu trabalho, nem sei se sou capaz. Mas ele dialoga diretamente com a questão da educação. A televisão precisa formar espectadores, é certo, faz parte do trabalho dela, mas ela também precisa assumir uma missão mais nobre, maior, que é a de formar cidadãos (CARVALHO, 2008, p. 83).

Mesmo com toda dificuldade que envolve a conceituação de termos como ética e cidadania, o fato é que a TV, como concebida acima, pressupõe conversação entre educação formal e extraescolar em prol da construção de relações significativas com as mídias, o que evidencia a importância da instrução institucional para o letramento midiático (e não só o contrário). Tal ponto de vista problematiza dois pilares estabelecidos da produção televisiva: a repetição e a criação/manutenção de hábitos no público (mensagem simplificada, repleta de fórmulas reconhecíveis). Ambos vão ao encontro do que o diretor carioca nomeia criticamente de “formar espectadores”. Jenkins também mostrou preocupação com a questão da cidadania e com o binômio estética-ética em sua tese sobre “a revolução do conhecimento”

359


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

pelos mass media e sobre a expansão das habilidades de cada indivíduo para utilizar os meios de comunicação social: A cultura da convergência é o futuro, mas está sendo moldada hoje. Os consumidores terão mais poder na cultura da convergência – mas somente se reconhecerem e utilizarem esse poder tanto como consumidores quanto como cidadãos, como plenos participantes de nossa cultura. (JENKINS, 2009, p. 343)

Diante do exposto, o objetivo de Carvalho é o de que “aquilo que para o homem de cultura média é adquirido e seguro torne-se também patrimônio para o homem mais comum, pobre”, por isso cultiva sempre um “diálogo espiritual” com grandes mestres do cinema, da literatura, enfim, da história da arte, como Luchino Visconti, “esse grande criador que tem muito de ópera”, e Fiódor Dostoievski, “o maior cineasta do mundo” (CARVALHO, 2008, p. 77, 82), usados para compor Capitu. Em suas expectativas, a arte não é uma coisa que precisa de erudição extraordinária para ser compreendida. A partir das experiências de sua própria vida, as pessoas podem criá-la ou discorrer e construir significados em torno dela. Seu papel é, então, interpelar, provocar, interagir. É preciso então que a arte televisiva não resista, mas incorpore produtivamente o comportamento migratório dos públicos nos meios de comunicação. A circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas de mídia, sistemas administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais – depende fortemente da participação ativa dos consumidores. Meu argumento aqui será contra a ideia de que a convergência deve ser compreendida principalmente como um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez disso, a convergência representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos (JENKINS, 2009, p. 28).

Como “professor”, LFC procura a democratização do acesso a todos os bens culturais e, sobretudo, estimular a imaginação do espectador-aprendiz. Em sintonia com o filósofo francês Jacques Rancière, ele crê que instrução do povo e emancipação intelectual são diferentes. Enquanto a pedagogia, como é entendida de modo corrente (mesmo por alguns progressistas), busca o que seria o melhor modo de ensinar, transmitir e dar acesso ao conhecimento,

360


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

vinculando hierarquicamente o aluno à figura do mestre explicador, a emancipação proposta por Rancière-Jacotot 7 – as vozes dos dois se confundem na escrita do primeiro em O mestre ignorante – tem como pilar a improvisação e as aventuras intelectuais do próprio aluno. O mestre-diretor deve sempre acreditar na capacidade e na habilidade do seu “discípulo”telespectador, pois caberá a ele conferir sentido ao que lê, comparar incessantemente com o que já conhece e responder a três questões fundamentais: O que vê? O que pensa sobre isso? O que pode fazer com isso? Assim, o aluno – aquele que assiste à Os Maias ou Capitu – deve ser emancipado no início do processo e não no final, como se supõe tradicionalmente. Quais são, então, as estratégias usadas pelo diretor para “reeducar” o espectador, em seus próprios termos “emburrecido por uma massificação”, e como elas foram recebidas pelos jornais e páginas da web, além dos blogs e sites de notícias no país? As duas produções foram apresentadas de modo a despertar no público aquilo que lhe parece caro: a autonomia intelectual? Tais indícios, por sua vez, nos darão ocasião para perscrutarmos as possibilidades, os limites e os paradoxos dessa estética-ética de Luiz Fernando Carvalho.

2. Sobre estética educativa e recepção As noções de educação estética e educação midiática nos serão úteis, tendo em vista a confluência cada vez maior da arte com a mídia. A teledramaturgia é mais do que um mero instrumento pedagógico ou uma ferramenta a ser explorada em sala de aula, ela é uma forma de vivência estética e expressão da sensibilidade. Com a locução “estética educativa” pretendemos evocar – como o próprio LFC – perspectiva, contraste entre figura e fundo, ângulos, lentes, cores, texturas, sons, palavras, imagens e também referências relacionadas a outros meios, expressões e tradições artísticas pressupostas pelo diretor global em suas minisséries de televisão e/ou intuídas pelo telespectador. Sua forma de fazer televisão produz simultaneamente cinema, teatro, pintura e apresenta-nos mundos literários e históricos. Sua 7

Filósofo e pedagogo que viveu no século XVIII na França, mas se instalou na Bélgica por razões políticas durante a Restauração (1814-1830).

361


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

estética tenta tornar poética e lírica a experiência televisiva (do autor e do receptor). Algo muito próximo daquilo que Andrea França (2003) denomina em seus estudos sobre cinema de “viver um evento em imagem”. A partir dessas vivências (passíveis de serem conectadas a tantas outras), o telespectador pode reconhecer-se (e espantar-se) como parte de várias culturas, de vários universos. Nessa perspectiva, a educação estética é a educação para a liberdade. Como Duarte Júnior (2006), […] não proponho que as pessoas tenham aula de estética no sentido de “vamos estudar Hegel, o que Hegel falou sobre arte, o que Platão falou acerca do belo”. Não é isso, não. Mas, uma disciplina em que as pessoas assistam a filme, a peças de teatro, e a partir disso discutam. Possível é. Mas há barreiras a se suplantar. É um caminho longo, bastante longo.

No momento em que as pessoas estão diante da tela, no sofá de sua casa ou em uma cadeira de qualquer instituição de ensino, em que pesem as estratégias de endereçamento do “sedutor”, o alvedrio, a admiração desinteressada e a recepção crítica dos “seduzidos” podem muito bem se articular e coexistir. Aí a tese de Rancière parece-nos incontornável: onde não há vontade emancipada de aprendizado não há ensino. Ou seja, uma pessoa não aprende por causa da sala de aula (ou da disciplina) e da mediação de um professor, ela aprende quando tem vontade, quando quer, quando insiste. E arte não se relaciona somente a objetos, mas a indivíduos, à vida. A beleza é produzida também no interior de cada espectador. “Entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas de mídia. Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais de mídia” (JENKINS, 2009, p. 45). É justamente nessa fluidez que reconhecemos a importância de uma educação estética, como promotora de impulsos artísticos e sensoriais que dilatam a percepção e a visão de mundo dos telespectadores ao mesmo tempo em que favorece os seus processos de criação. Tais processos, por sua vez, ocorrem em meio a transformação de tecnologias analógicas em direção às digitais, trata-se de uma dinâmica contemporânea que abarca a inclusão de recursos como a mobilidade, a portabilidade, a multiprogramação e a interatividade. O aprimoramento de áudio e de vídeo também faz parte da transmissão de sinal digital. Nesse campo

de

estudos,

Newton

Cannito

realizou

algumas

observações

362


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

interessantes como a da permanência do modelo atual de repertório em emissoras como a Globo, com o único acréscimo da transmissão em HD, por conseguinte, as novas possibilidades do digital seriam ainda insuficientemente exploradas. Ora, junto com a programação, as emissoras poderiam, por exemplo, enviar ao espectador dados e aplicativos. Entrementes, é preciso enfatizar que existem vários níveis e acepções de interatividade. Há argumentos técnicos sobre o assunto, centrados nas máquinas e nas mais recentes descobertas científicas, e abordagens que privilegiam a questão da predisposição para a interação, que, por sua vez, está baseada nas relações de estímulo e resposta entre o emissor-Luiz Fernando Carvalho e o receptor-sua audiência. As pessoas apresentam habilidades participativas diferentes, e é isso que nos interessa compreender de perto quando nossa investigação se desloca para a recepção. Interação e interatividade, aqui tomadas como noções semelhantes, invocam as relações humanas, sobretudo. Em Os Maias e Capitu o diretor não se prende ao convite explícito endereçado ao telespectador para que este possa interferir no conteúdo por meio de telefonemas, enquetes ou correio eletrônico. Até porque, como nos lembra Cannito, tal interatividade não é sinônimo de qualidade, e nem todos os indivíduos que assistem a TV Digital necessariamente vão querer produzir conteúdo ou interatuar com os programas. Se em Os Maias e Capitu os consumidores “escapam” aos expedientes mencionados acima (igualmente importantes), são também ininterruptamente solicitados a participar desses programas, seja a partir de “diálogos espirituais” incontroláveis e arbitrários, seja, em outros termos, pela convicção de Carvalho de que a interação se dá, sobretudo, dentro do cérebro dos sujeitos, conjeturados como usuários ativos, migratórios, conectados socialmente e, por isso mesmo, receptores barulhentos. A análise e decupagem dessas obras televisionárias é um trabalho pedagógico profícuo e necessário, mas a forma das microsséries pode ser negada pela vivência do espectador, pelas reações que ele gera em recepções performáticas. Cada crítica coloca tudo em causa novamente, ou seja, as duas minis se transmudam a cada nova recepção e são produzidas como algo em movimento, pedindo pelo erro, pelo desvio e pelo devaneio do público; oferecidas para serem amplificadas, desmontadas, profanadas.

363


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Luiz Fernando Carvalho quer que o espectador procure também com os olhos dos sentidos, escute também com os ouvidos do espírito (NIETZSCHE, 1987, p. 51). A convergência está ocorrendo dentro dos mesmos aparelhos, dentro das mesmas franquias, dentro das mesmas empresas, dentro do cérebro do consumidor e dos mesmos grupos de fãs. A convergência envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação (JENKINS, 2009, p. 44).

Em suma, a educação estética na sua forma tradicional deve ser transformada, porque a arte é hoje um componente essencial do nosso cotidiano, do meio material e afetivo no qual nós vivemos. Nesse contexto midiático-digital as poéticas tecnológicas têm como desafio, segundo coloca Arlindo Machado (2001), redimensionar o alcance social da arte. De Platão à Herbert Read, passando por Friedrich Schiller, conseguimos enxergar uma tradição intelectual que se esforça em defender de modo convincente a tese de que a arte deve constituir a base da educação. Ainda nesse mesmo tino, em A beleza salvará o mundo, Tzvetan Todorov compara a literatura do irlandês Oscar Wilde, do alemão Rainer Maria Rilke e da russa Marina Tsvetaeva com os projetos de libertação desses escritores, ancorados respectivamente na concepção da “vida sob o signo do belo”; na ideia primordial de se colocar “a serviço da arte” e, finalmente, na crença da “existência à luz da arte”. Como as personagens estudadas pelo ensaísta e historiador búlgaro, o diretor de Subúrbia (2012) trata da “experiência do absoluto” por meio da estética de suas minisséries. REFERÊNCIAS: ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. A Indústria Cultural: O Iluminismo como mistificação das massas. In: ALMEIDA, Jorge Mattos Brito de (org.). Indústria Cultural e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In:_____________. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. v. 1. (Obras escolhidas). CANNITO, Newton. A televisão na era digital: interatividade, convergência e novos modelos de negócio. São Paulo: Summus, 2010. CARVALHO, Luiz Fernando. Diálogo com o diretor. In: CARVALHO, Luiz Fernando (et al). Capitu. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2008.

364


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

DUARTE JÚNIOR, João-Francisco. Entrevista concedida à pesquisadora Verussi Melo de Amorim, e registrada em gravador digital portátil, em 11 de abril de 2006. FRANÇA, Andréa. Terras e fronteiras no cinema político contemporâneo. Rio de Janeiro: 7Letras, 2003. JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2009. JOST, François. Seis lições sobre a televisão. Porto Alegre: Sulina, 2004. _____. Compreender a Televisão. Porto Alegre: Sulina, 2007. LOPES, Maria Immacolata Vassallo de; BORELLI, Silvia Helena Simões; RESENDE, Vera da Rocha (Coords.). Vivendo com a telenovela: mediações, recepção, teleficcionalidade. São Paulo: Summus, 2002. MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: EDUSP, 2001. NIETZSCHE, Friedrich W. Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987. PELLEGRINI, Tânia et al. Literatura, cinema, televisão. São Paulo: Editora Senac; São Paulo: Instituto Itaú Cultural, 2003. RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. READ, Herbert. A educação pela arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 1995. TODOROV, Tzvetan. A beleza salvará o mundo. Wilde, Rilke e Tsvetaeva: os aventureiros do absoluto. Rio de Janeiro: DIFEL, 2011. WILLIAMS, Raymond. Drama em cena. São Paulo: Cosac Naify, 2010. XAVIER, Ismail. O olhar e a cena: melodrama, Hollywood, cinema novo, Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac & Naif, 2003. Fontes audiovisuais CAPITU. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Escrito por: Euclydes Marinho. Colaboração: Daniel Pizza, Edna Palatnik, Luís Alberto de Abreu. Texto final: Luiz Fernando Carvalho. Cenografia e produção de arte: Raimundo Rodriguez. Produção de arte: Isabela Sá. Figurino: Beth Filipecki. Direção de fotografia: Adrian Teijido. Edição: Marcio Hashimoto Soares. Brasil: Som Livre, 2009. 2 DVDs (4h30 min.), son., color., legendado. OS MAIAS. Direção geral: Luiz Fernando Carvalho. Escrito por: Maria Adelaide Amaral. Brasil: Som Livre, 2001, 4 DVDs (940 min.), son., color., legendado. Sites consultados GLOBO estreia hoje 'Afinal, O Que Querem As Mulheres?' Estadão, nov. 2010. Cultura. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,globoestreia-hoje-afinal-o-que-querem-as-mulheres,638377,0.htm>. Acesso em: 03 mar. 2013. VILLALBA, Patrícia. Freud explica. Estadão, Rio de Janeiro, nov. 2010. Notícias. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,freud-explica,635078,0.htm>. Acesso em: 15 fev. 2014.

365


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Magritte-Smith: transcendência artística Roberto Corrêa SCIENZA (UEL) 1 Resumo:

O mundo do pintor belga René Magritte apresenta características, de fato, particulares. Suas obras brincam com o imaginário, traçando uma linha extremamente tênue entre o real e o surreal, ilustrando lugares, pessoas e situações absurdas de maneira espontânea, possível e, esporadicamente, cômica. As fotografias do norte-americano Rodney Smith certamente também apresentam tais qualidades. Logo, a partir de uma análise comparativa de obras

de

ambos,

pretende-se

discutir

o

objeto

deste

trabalho:

a

intertextualidade entre a arte surrealista de René Magritte e o surrealismo fotográfico de Rodney Smith. Argumenta-se que a comparação Magritte-Smith não é somente estética. Muitos dos conceitos aplicados às fotografias de Rodney remetem à visão do pintor belga. Desenvolve-se a seguinte hipótese: mais que uma simples intertextualidade, mas um estilo revivido; um mundo reexperienciado. Uma espécie de Transcendência artística.

Palavras-chaves: Rodney Smith, René Magritte, Surrealismo.

1

Mestrando em Comunicação na Universidade Estadual de Londrina. Orientador: Sílvio Ricardo Demétrio. Doutor em Epistemologia da Pesquisa em Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP). Professor adjunto na graduação em Comunicação Social - Jornalismo e no programa de Mestrado em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

366


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução Este artigo tem como objeto a intertextualidade entre a arte surrealista do pintor belga René Magritte e o surrealismo fotográfico do norte-americano Rodney Smith. Pretende-se identificar, analisar e discutir tal intertextualidade a partir de uma análise comparativa de variadas obras de ambos. Em um primeiro momento, é fundamental que se introduza e abrace o movimento surrealista, seu contexto, seus conceitos estéticos e seu argumento artístico e filosófico para que, em seguida, seja possível contextualizar os artistas tema desta análise (René Magritte e Rodney Smith) e elencar suas características estéticas e conceituais. Logo após, introduz-se o conceito de intertextualidade apresentado neste artigo. Dado

o

inventário

dos

artistas

e

introduzido

o

conceito

de

intertextualidade, podem-se estabelecer pontos convergentes e divergentes entre suas obras – escolhidas por representarem as essências artísticas, os portfolios característicos, de Magritte e Smith - por meio de uma análise comparativa. Por fim, discute-se a relação de intertextualidade entre a arte do pintor belga e as fotografias do norte-americano e propõe-se a seguinte hipótese: Não se trata de uma simples intertextualidade a relação MagritteSmith, mas um estilo retomado; revivido. Um mundo re-experienciado. Testemunha-se a favor de uma arte transcendente, que se inventa a partir do reinvento, percorrendo gerações e mentes; pincéis e câmeras.

2. Surrealismo

O Surrealismo foi um movimento iniciado em Paris, na década de 1920, que contemplava poesia, prosa, pintura, escultura, fotografia, cinema e intervencionismo. Segundo o escritor André Breton (1924), um dos precursores do movimento: SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral (BRETON, 1924, p. 12).

367


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Ser

surrealista,

portanto,

segundo

Breton,

é

prezar

pela

arte

essencialmente espontânea, livre da razão, da estética e da moral. Em seu Manifesto do Surrealismo, de 1924, Breton critica ferozmente o Racionalismo, atribuindo a ele papel de aprisionador da experiência. A razão enclausura o artista em uma prisão moral, repleta de utilitarismo e bom senso. O racionalismo absoluto que continua em moda não permite considerar senão fatos dependendo estreitamente de nossa experiência. Os fins lógicos, ao contrário, nos escapam. Inútil acrescentar que à própria experiência foram impostos limites. Ela circula num gradeado de onde é cada vez mais difícil faze-la sair. Ela se apóia, também ela, na utilidade imediata, e é guardada pelo bom senso (BRETON, 1924, p. 4).

Arte espontânea por excelência. “As imagens surrealistas são como as do ópio, que não são evocadas, mas se oferecem espontaneamente” (REBOUÇAS, 1986, p. 60). Para alcançar tal efeito desinteressado de pensamento, Breton convoca o sonho. Segundo ele, o mundo onírico não deve ser ignorado, pois é espaço de livre-pensamento. “O Surrealismo repousa sobre a crença na realidade superior de certas formas de associações desprezadas antes dele, na onipotência do sonho, no desempenho desinteressado do pensamento” (BRETON, 1924, p. 12). Logo, o Surrealista é um sonhador. Um desinteressado pensador. Um artista, acima de tudo, livre. “Só o que me exalta ainda é a única palavra, liberdade. Eu a considero apropriada para manter, indefinidamente, o velho fanatismo humano. Atende, sem dúvida, à minha única aspiração legítima” (BRETON, 1924, p. 1). No entanto, o Surrealismo belga, do qual René Magritte fez parte, tinha suas diferenças. “Ele e seus colegas belgas o amassaram de tal maneira que este se adaptou a eles, sem que tivessem que se adequar a um movimento rígido marcado pelas leis de seu criador, André Breton 2” (MENSA, 2011, p. 174). Magritte, diferente dos surrealistas franceses, deixa a razão, por vezes, também tomar seu pensamento artístico. E isso, ao invés de aprisiona-lo na 2 Magritte vivió su propio surrealismo, él y sus colegas belgas lo amasaron de tal manera que éste se adaptara a ellos, sin que tuvieran que acomodarse a un movimiento rígido marcado por las leyes de su creador, André Breton (tradução livre).

368


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

cadeia moral, liberta-o das amarras da doutrina surrealista. Logo, a atividade artística de Magritte é, de fato, livre, até dos surrealistas. Magritte se mantém fielmente, de certo modo, dentro e fora doutrina surrealista. Porque, se por um lado, ele se distancia Breton e deixa a razão ter livre acesso à sua obra, por outro lado, não se tornar dogmático diante da estética surrealista, acaba por libertar de possíveis amarras que obviamente seriam contrárias propostas do próprio movimento (PINHEIRO, 2000, p. 54).

da de ao se às

Mas antes de adentrar a discussão acerca do intertexto deste livre pensador - livre artista nas fotografias de Rodney Smith é imprescindível que se tracem as contextualizações e características de ambos.

3. René Magritte

O renomado pintor surrealista René François Ghislain Magritte nasceu em Lessines, Bélgica, em 1898. Tornou-se um dos principais artistas do movimento surrealista e um dos mais conhecidos artistas plásticos de todos os tempos. Famoso por aproximar seu mundo (surreal) do mundo real, Magritte apresenta uma ““realidade totalmente verossímil (ele não inventa nada) e absurda ao mesmo tempo”. O mundo de Magritte é permeado pelo mistério, em que o desconhecido surge do conhecido” (BRAUNE, 2000, p. 45). Sob um primeiro olhar, situações, pessoas e objetos simples, mas, sob uma leitura mais atenta, uma fantástica descoberta! Magritte cria imagens oníricas singulares, “fazendo surgir do banal, do trivial, o novo, o maravilhoso”. (BRAUNE, 2000, p. 105). As obras de René Magritte são conceitos ilustrados. Visual Thinking 3. Por meio de uma técnica realista de pintura, mas com ordenação inverossímil dos elementos, Magritte leva seu interlocutor a uma interpretação situada ao nível do sonho (REBOUÇAS, 1986, p. 84), “vira subversivamente do avesso a percepção" (Paquet, 1995, p.23), fazendo com que ele transite dentro de seu conceito - um contexto imerso entre real e surreal. Em seu mundo, “os sonhos Visual thinking is composed of three activities: idea-sketching, seeing, and imagining (MCKIM, 1972). Pensamento visual é compost de 3 atividades: esboçar a ideia, ver e imaginar. (tradução livre). 3

369


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

fazem parte do real, acabando assim com os limites e com as barreiras que separam sonho e realidade” (FERRARAZ, 2001, p. 3). Mais que um pintor, mas também um pensador da pintura e das possibilidades que ela proporciona. Magritte era basicamente um pintor de idéias, um pintor de pensamentos visíveis, mais do que de assuntos. [...] A verdade é que não podemos dizer, com qualquer clareza, que Magritte gostava mesmo de pintar. Gostava claramente de pensar em quadros... (Paquet, 1995, p. 19).

A figura 1 apresenta uma inversão de percepção. Magritte, claramente, pintou a imagem realista de um cachimbo, mas escreve logo abaixo da imagem “Isto não é um chachimbo”. A verdade é que, por mais que seja a imagem de um cachimbo, tal imagem nunca, de fato, será um cachimbo. Magritte provoca seu interlocutor, fazendo com que ele adentre a tela e perceba além da imagem; “comunica de uma maneira irônica e desconcertante, em realidade assim é seu pensamento e sua pintura 4 (MENSA, 2011, p. 174)”.

Figura 1: René Magritte, La trahison des images, 1929. Disponível em: http://uploads7.wikiart.org/images/rene-magritte/the-treachery-of-images-thisis-not-a-pipe-1948(2).jpg Acesso em: Abril de 2015

Magritte nunca pintou o que é, mas pintou o que não é, o que vai ser e o que

poderia

ser.

Inversões,

desconstruções,

associações,

omissões,

multiplicações e simples alterações constituem parte de seu arsenal para um bom conceito estético. Estas armas estão a serviço de um sentimento que Magritte gosta de despertar em seu interlocutor – A chave da arte Magrittiana: A possibilidade. comunica de una manera irónica y desconcertante, en realidad así es su pensamiento y su pintura. (tradução livre) 4

370


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Na figura 2, La Clairvoyance (A clarividência), um pintor (uma representação do próprio Magritte), olha para um ovo enquanto pinta um pássaro de asas abertas. A ideia ilustrada é a de que o pintor (representação) pinta o futuro do ovo. É evidente que todas as imagens reproduzidas em La Clairvoyance podem existir dentro do mundo real (ovo, tela, pássaro, cavalete, mesa forrada com toalha, cadeira, paleta, pincel, pintor), contudo, a percepção do pintor representado na tela (e a do próprio Magritte) supera a imagem, tornando-a surreal.

Figura 2: René Magritte, La Clairvoyance, 1936. Disponível em: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/c6/a6/04/c6a6049c14b81ee0d006112881408ef6.jpg Acesso em: Abril de 2015

Para Magritte, não basta ser impossível. O impossível não se aproxima de quem se depara com seus quadros. Não é tão inusitado, não é tão surpreendente. O possível sim que desperta a sensibilidade de seu interlocutor que, intrigado diante de uma possibilidade (por mais absurda, estapafúrdia que seja, mas uma possibilidade), vê-se próximo dela, relaciona-se com ela e, às vezes, até considera tal verossimilhança. Segundo Caillois, a imagem surrealista é uma “métaphore vacante, pois ela não é emblema de nada, mas atrai as sensibilidades disponíveis, ao mesmo tempo em que trai os fantasmas, declarados ou mascarados, do artista.” (CAILLOIS, 1975, p. 239 apud ARBEX, 2007, p.149).

4. Rodney Smith

371


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A fotografia é a arte do momento, do clique, do instante, do insight, do conceito. Ela é tão irresistível, pois não é apenas imagem, mas representação única e simbólica de um presente, de uma realidade. A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma técnica e de uma ação, o resultado de um fazer e de um saber-fazer, uma representação de papel que se olha simplesmente em sua clausura de objeto infinito), é também, em primeiro lugar, um verdadeiro ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas em trabalho, algo que não se pode conceber fora de suas circunstâncias, fora do jogo que a anima sem comprová-la literalmente. (DUBOIS, 2008, p.15)

As fotografias do norte-americano Rodney Smith constituem o que é chamado de Surrealismo Fotográfico. Suas fotografias provocam a percepção das pessoas, fazendo com que recriem uma imagem onírica, distinta da visão da realidade e da razão. “A função destas imagens não é ornamental nem descritiva. Seu objetivo é desorientar o espírito, comover de modo violento, provocar a “centelha” poética, surpreender e desfazer as relações lógicas” (ARBEX, 2007, p.153). O fotógrafo, diferente do pintor, precisa que a própria realidade seja a tela finalizada 5. Portanto, cabe a Rodney, no exercício de sua fotografia surrealista, modificar a realidade (pelo menos a percepção que seu interlocutor terá dela) para que tenha o efeito surrealista desejado. Segundo Braune (2000, p. 105), a imagem fotográfica “passa sempre, primeiramente, pelo que é retirado da realidade existente, pelo que é dado explicitamente, para, aí sim, começarem as articulações e deambuações imagem adentro (caso seja do desejo do observador)”. O estilo do fotógrafo remete às décadas de 1930 e 1940 principalmente. Homens de terno, chapéu e maleta e mulheres de saia até o joelho, blazer e salto são os personagens que compõem suas inusitadas fotografias. Rodney também trabalha com fotos coloridas, mas sua predileção por fotos em preto e branco se deve a influência de Walker Evans, seu professor na Universidade de Yale e um dos fotógrafos que melhor retratou a Grande Depressão.

5

Não se considera importante, no presente artigo, a possibilidade de edição de imagens, visto que o trabalho de Rodney Smith é feito de maneira analógica.

372


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A figura 3 é um exemplo do estilo epocal das fotografias de Rodney em que o artista, em preto e branco, retrata homens e mulheres trajando roupas típicas dos anos 30 com seus guarda-chuvas imitando o plano de fundo da foto – prédios de uma cidade.

Figura 1: Rodney Smith, Skyline, 1995. Disponível em: http://rodneysmith.com/images/1822?featured=true Acesso em: Abril de 2015

Na figura 4, um homem – aparentemente contemporâneo à época da imagem anterior (anos 1930) - aparece curvado diante de uma cidade. Ele está no final de uma extremidade de um prédio e a impressão que se tem é de que ele vai pular dali. Segundo Smith (2010), “esta fotografia se tornou a imagem icônica do Fim” 6. No entanto, a impressão que Rodney passa é a de que o homem que está a saltar, na verdade, salta com o intuito de cair em uma piscina, visto a semelhança da extremidade do prédio com um trampolim.

6

this photograph has become the iconic image for The End (tradução livre).

373


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 2: Rodney Smith, Alan Leaping, 1999. Disponível em: http://rodneysmith.com/images/316?featured=true Acesso em: Abril de 2015

Cria-se um choque surreal com elementos reais; sonhos possíveis, de indubitável realismo. Rodney Smith, um “realista que coloca sonhos no papel”

7

(SMITH, 2015), certamente, influenciado por René Magritte, um realista que coloca sonhos na tela.

5. Intertextualidade

A origem do conceito de intertextualidade é frequentemente atribuída ao conceito de dialogismo 8, de Mikhail Bakhtin. A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo o discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa (BAKHTIN, 1990, p. 88).

O Dialogismo (Intertextualidade), portanto, apresenta-se como uma relação do discurso com o discurso de outrem. Um texto de outro (intertexto) dentro do texto de um. Para Bakhtin (1986, p. 144), o “discurso citado é o

A realist who puts dreams onto paper (tradução livre). Credita-se a Julia Kristeva o primeiro registro do termo (intertextualidade). A autora elaborou tal conceito para explicar o que Mikhail Bakhtin entendia por dialogismo. 7 8

374


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação”. Logo, intertextualidade é a relação (intercâmbio semiótico) que o Intertexto mantém com determinado texto; um processo de interação entre um texto primeiro e outro texto; o “conjunto das relações explícitas e implícitas que um texto mantém com outros textos” (MAINGUENEAU, 1998, p. 87).

6. Análise Comparativa

É evidente que o intertexto magrittiano está presente nas fotos de Smith. Entretanto, para que se possa entender essa intertextualidade, uma análise comparativa se faz necessária. Utilizam-se, nesta análise, três obras de cada artista para que seja possível evidenciar algumas características pontuais comuns. A figura 5 corresponde a uma fotografia de Rodney Smith. Nela, três homens de costas: um no primeiro plano central, outro à direita no segundo plano e outro à esquerda no terceiro plano. Eles trajam terno, chapéu coco e seguram uma tesoura de podar plantas inclinada para a esquerda. Estão todos cobertos de plantas até a altura da barriga, pois parecem se encontrar em algum tipo de plantação. No plano de fundo há um céu limpo e mais vegetação (de diferentes formas e tamanhos). Golconde de Magritte (figura 6) ilustra diversos homens caindo do céu ou subindo ao céu. Todos eles trajam sobretudo escuro, calças e sapatos sociais, camisa branca e gravata preta. Todos inseridos em variados planos e virados para diversos sentidos. No plano de fundo há um céu limpo e um grande edifício. Na extremidade direita se encontra, no primeiro plano, outro edifício ou a continuação do mesmo. Compara-se, primeiramente, a intertextualidade estética Magritte-Smith. A repetição é a primeira característica que chama atenção: Em Smith, três homens semelhantes. Em Magritte, inúmeros. É também possível evidenciar uma preocupação com a repetição se dar em planos também diferentes. Tanto na figura 5 como na 6, todos os homens estão na mesma posição, só mudam o plano (figura 5) ou mudam plano e sentido (figura 6). As pessoas retratadas pelos artistas (na grande maioria das vezes) estão vestidas com roupas típicas

375


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

dos anos 30 - tempos que Magritte viveu, mas Smith não. A vestimenta dos homens: chapéu coco e sobretudo ou terno. O clássico chapéu coco merece destaque, pois, tanto Magritte quanto Smith, insistem na representação de seus homens com chapéus coco, pois este representa o homem comum; normal; ordinário.

Figura 3: Rodney Smith, Three men with shears no. 1, 1997 Disponível em: http://rodneysmith.com/images/288 Acesso em: Abril de 2015

Figura 4: René Magritte, Golconde,1953. Disponível em: http://40.media.tumblr.com/76a60fa722cbabf87fb9b76e87182a97/tumblr_mxe406jSHp1svk2a3 o1_1280.jpg Acesso em: Abril de 2015

Nas figuras 7 (Smith) e 8 (Magritte) a intertextualidade é também bastante clara, tanto esteticamente quanto conceitualmente. A figura 7 ilustra

376


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

dois homens (ou a repetição, mais uma vez, de um) sentados em cadeiras. Cada homem cruza a perna esquerda sobre a direita e apoia a sua cabeça em sua mão esquerda, num ato que representa pensamento. Os homens estão de paletó, calça social, meia, sapato e chapéu; possuem caixas no lugar de suas cabeças e disfarces (óculos, sobrancelhas, nariz e bigode). O plano de fundo é uma floresta de altas árvores, mas nada evidencia uma exatidão da localidade, o que é extremamente comum na arte surrealista, visto que o mundo retratado não é, conceitualmente, o real. A figura 8, o famoso quadro Le fils de l’ohmme, retrata um homem de terno com dois botões (o terceiro está desabotoado), chapéu coco, camisa social branca, gravata vermelha e uma maçã verde com cinco folhas na frente de seu rosto, apesar disso, é possível ver parte de sua sobrancelha e de seus olhos. O plano de fundo possui um céu nublado, um rio ou mar logo abaixo do horizonte e, na extremidade inferior do plano de fundo, alguns blocos de concreto empilhados como tijolos. Ambos os artistas retratam o homem de forma interessante: como se estivesse sendo bloqueado por algo. Um pensamento ou fala (comunicação) enclausurada. Uma identidade limitada. Na figura 7, de Smith, os homens não tem identidade e se encontram pensando – o que configura a eles uma visão fechada, pois eles têm caixas no lugar das cabeças. Não pensam fora da caixa. A imagem do disfarce consubstancia a ideia da limitação de identidade. No caso da figura 8, de Magritte, o homem também não tem identidade, mas o que limita a sua identidade e impede sua comunicação é uma fruta – uma maçã verde.

377


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 5: Rodney Smith, Men with Boxes on Head, 2011. Disponível em: http://rodneysmith.com/images/755?featured=true Acesso em: Abril de 2015

Figura 6: René Magritte, Le fils de l'homme, 1964. Disponível em: http://data.magritteshop.be/5420050310426.jpg Acesso em: Abril de 2015

Mais um exemplo dessa intertextualidade está na Justaposição de imagens. Como se o objeto que foi inserido fizesse parte da paisagem. As figuras 9 (Smith) e 10 (Magritte) ilustram essa semelhança. Na figura 9, tem-se um homem de corpo inteiro, de terno, sapato social e chapéu, virado de perfil, com a perna direita levantada, o braço direito esticado

378


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

para trás e segurando um quadro na frente de si com a mão esquerda. O plano de fundo é de um jardim com altos arbustos, grama, céu limpo e uma árvore. O quadro segurado pelo rapaz justapõe a sua própria figura, fazendo com que corpo e tela se confundam. A figura 10 ilustra uma tela pintada sobre um cavalete. Atrás do mesmo há uma janela com cortinas bordô abertas e uma paisagem bucólica de fundo – um campo com uma árvore, um caminho de terra e um céu azul com nuvens. Todos os objetos do lado de dentro da janela parecem se situar em um quarto ou sala. No entanto, a tela se confunde com a paisagem, pois, na perspectiva em que a tela está posicionada (pintada), é como se fosse a continuação da paisagem.

Figura 7: Rodney Smith, Untitled. Disponível em: http://picpaste.com/9-mKuHvNMn.jpg Acesso em: Abril de 2015

379


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 10: René Magritte, La condition humaine,1943. Disponível em: http://www.magritteisthebest.sitew.com/#L_oeuvre.A Acesso em: Abril de 2015

7. Magritte-Smith: Transcendência Artística

Talvez a grande diferença entre os artistas seja a forma de arte, pois, enquanto Magritte pinta, Smith fotografa. Esteticamente são tão próximos e despertam sentimentos tão similares com suas obras que o trabalho do fotógrafo norte-americano facilmente poderia ser uma continuação do trabalho do pintor belga. Logo, o evidente intertexto magrittiano presente na obra de Rodney Smith faz com que o discurso do mesmo seja “um conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo” (FOUCAULT, 2005, p. 61). Ademais, a comparação Magritte-Smith não é somente estética. Muitos dos conceitos aplicados às fotografias de Rodney remetem à visão do pintor belga. A representação do mundo de Rodney Smith – o surreal possível e espontâneo, o onírico verossímil, de pessoas, paisagens e objetos comuns – grita René Magritte. O interlocutor de Magritte, assim como o de Smith, anda numa corda bamba entre o real e o surreal. A arte magrittiana se aproxima, de maneira bastante intensa, à do fotógrafo. Na fotografia é necessário que se trabalhe com o existente e Magritte, por questão de estilo, também trabalha com o mesmo.

380


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina O que há de surrealístico impregnando o universo das obras de Magritte também permeia a imagem fotográfica, porque as correlações se passam de forma paralela. Magritte utiliza-se de situações e coisas conhecidas, retiradas da própria realidade, mas envoltas em uma atmosfera misteriosa, por possuírem identidades ocultas (BRAUNE, 2000, p. 104).

Outra

característica

importante

no

processo

de

evidência

da

intertextualidade Magritte-Smith é a de que, às vezes, tanto as obras do pintor belga quanto as do fotógrafo norte-americano acabam por tomar um rumo cômico. A declaração do escritor surrealista Aragon (apud BENJAMIN, 2012, p. 29), "Pensar na atividade humana me faz rir", evidencia perfeitamente a comicidade almejada pelo Surrealismo e por ambos os artistas. Tal efeito se dá de maneira extremamente sutil, frequentemente apenas com uma pequena alteração de cenário ou objeto ou com uma simples afirmação ou o próprio título da obra. Tal efeito cômico em Magritte-Smith se dá pela aproximação das obras (da realidade e da banalidade delas) com a ridícula e trivial atividade humana. Penetrar em uma obra de Magritte é desvendar, pouco a pouco, os véus do óbvio, para então embrenhar-se na floresta oculta, onde a realidade explícita cede lugar a uma série de articulações sucessivas do inconsciente, que, livre de toda e qualquer regra pertencente à racionalidade, retira o modelo (sujeito ou objeto representado) de sua banalidade, de sua apreensão lógica. (BRAUNE, 2000, p. 104)

Portanto, visto a evidente aproximação artística Magritte-Smith, é possível desvelar a seguinte hipótese: Transcendência artística. Smith retoma uma maneira de pensar e ver o mundo. Cria um mundo tão magrittiano quanto magritte o fez. Do pincel à câmera, o surrealismo de Magritte transcendeu a forma; expressão artística. Rodney o retomou brilhantemente sem ter que fazer referências diretas às obras do pintor belga, mas adotando um estilo semelhante sem reproduzir cópias ou cair em clichês. A arte de René Magritte (que também teve suas influências como, por exemplo, Giorgio de Chirico), ganhou uma nova chance de ser retomada; revivida; re-experienciada. Esta afirmação é reforçada pela ideia de Foucault

381


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

de que o sujeito não é adâmico 9 e seu discurso não é propriedade particular, mas “a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos” (FOUCAULT, 2004, p. 49).

8. Considerações finais

A partir do desenvolvimento deste artigo foi possível compreender melhor o movimento surrealista, a arte de René Magritte e a de Rodney Smith. Aclarou-se a relação Magritte-Smith. A obra de Magritte é, de fato, intertexto constante na obra de Smith, esteticamente e conceitualmente. Tal relação de intertextualidade foi demonstrada por meio da análise comparativa e, posteriormente, por reflexões conceituais. Elucidou-se o caráter não adâmico do sujeito discursivo (Smith), mas reverberador de discursos antes proferidos; pintados. Dado papel conferido à Smith possibilita novos ares, formas e perspectivas à obra de Magritte. Desenvolveu-se a seguinte hipótese: Transcendência Artística. As fotografias de Rodney Smith revivem o estilo de René Magritte e tomam-no para si. Transcendem-no da tela para a fotografia, do pincel para a câmera, criando novas formas de nos surpreender.

REFERÊNCIAS: ARBEX, Márcia. As metáforas picturais de René Magritte. Belo Horizonte: letras n° 34 - Literatura, Outras Artes & Cultura das Mídias, 2007. BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1986. ______. Questões de Literatura e de Estética: A Teoria do Romance. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1990. BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 2012. BRAUNE, Fernando. O Surrealismo e a estética fotográfica. Rio de Janeiro: Editora 7 Letras, 2000. 9

[...] “o sonho adâmico: o de estar na inicial absoluta da linguagem, ser o primeiro homem, dizendo as primeiras palavras que significariam apenas e exatamente o que queremos" (ORLANDI, 2012, p. 35).

382


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

BRADLEY, Fiona. Surrealismo. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001. BRETON, André. Manifesto do Surrealismo. 1924. DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico. São Paulo: Papirus, 2008. FERRARAZ, Rogério. As Marcas Surrealistas no Cinema de David Lynch. Revista Olhar Ano 03. Nº 5-6. Jan-Dez/01. FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2004. ______. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. MAINGUENEAU, Dominique. Termos-chave da Análise do Discurso. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. MENSA, Marta. El surrealismo contado desde la perspectiva de Magritte. Lima: Mercurio Peruano, 2011. MCKIM, Robert H. Experiences in Visual Thinking. California: Brooks/Cole Publishing Company, 1972. ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 2012. PAQUET, Marcel. René Magritte: o pensamento tornado visível. Trad. de Lucília Filipe. Benedikt Taschen, 1995. PINHEIRO, Simone Zied. O Sujeito Interpretador da Realidade: Uma leitura de La Clairvoyance (Autoportrait), de René Magritte. Araraquara: Itinerários, 2000. REBOUÇAS, Marilda de Vasconcellos. Surrealismo. São Paulo: Editora Ática, 1986. SMITH, Rodney. This photograph has become the iconic image for The End. 2010. Disponível em: http://rodneysmith.com/blog/?p=589. Acesso em 22 de abril de 2015. ______. A realist who puts dreams onto paper. Disponível http://rodneysmith.com/biography. Acesso em: 22 de abril de 2015.

em:

383


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Imagem e escrita – Oficina do Gesto de Hans Hartung Eliane Patricia G. SERRANO (UNESP – FAAC – Bauru) Nelyse A. Melro SALZEDAS (UNESP – FAAC – Bauru)

Resumo:

Pretende-se com este texto discutir a narrativa imagética e escrita que Hans Hartung deixou e que resultou num catálogo, cuja publicação foi patrocinada pelo Ministério da Cultura, Banco do Brasil, Embaixada da França e Instituto Francês do Brasil: “Hans Hartung: oficina do gesto”, em decorrência da exposição do artista em foco, no Centro Cultural Banco do Brasil – São Paulo, no período de 7 de novembro de 2014 a 12 de janeiro de 2015. Construindo a antropologia de seu fazer artístico, chega-se à pág. 68, ao eixo da obra de Hans Hartung, cujo capítulo denomina-se “O gesto justo”. Trata-se da volta à origem: os raios – neste aspecto, Hartung foge à normalização da obra de arte e volta para onde tudo começou, aos raios que pintava, intuitivamente, quando criança. Fiéis à leitura de “oficina do gesto”, buscaremos nas páginas iniciais o fazer artístico ideológico e estético do artista germânico, percebendo que construiu uma poética de sua obra, como se ele fosse um leitor de si mesmo.

Palavras-Chaves: Imagem, palavra, Hans Hartung.

384


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Hans Hartung (1904 – 1989), pintor alemão, é conhecido como o mestre do abstracionismo europeu do século XX e referencia na arte informal e também pela “improvisação psíquica”, característica de suas obras. Claude Gandelman, em seu livro Le Regard dans le texte.:Image et écriture du quattrocento au XXe siècle (1986), funde o ver e o fazer, o olho e o braço, ao analisar um hieróglifo egípcio. Este conceito é complexo se percebemos a estreita ligação existente entre estes dois membros no conjunto corporal do artista visual, mais especificamente em um pintor. Olho e braço se concatenam e produzem o objeto pictórico. E a obra de Hans Hartung: oficina do gesto”, apresentada na exposição do, no Centro Cultural Banco do Brasil – São Paulo, no período de 7 de novembro de 2014 a 12 de janeiro de 2015, fundamenta o ver e o fazer como expressão e criação de linguagem que em resumo é a sua poética. É como se o espaço fosse rompido pela tinta e se criassem novas formas. Essas novas formas construídas pictoricamente, é o sentido provocado pela Arte e constituem-se em forças singulares, capazes de promover experiências ao artista e, sobretudo ao leitor do texto visual. A pintura de Hartung, tem como sustento a sensação, estabelecida a partir das linhas, das cores e de todos os códigos que a compõem.

Sob este aspecto, a artista

choca o leitor; na tentativa de buscar a si mesmo nas tramas cromáticas produzindo imagens sem retratos, sem modelos. Suas pinturas são construídas sem balizas externas e é justamente este caráter não figurativizado que detona o aspecto sinestésico em cada texto visual que se estabelece. Todas as obras que foram apresentadas naquela exposição possuem um arcabouço comum importante, que é o encontro de si em meio ao Caos Imagético que se instaura em determinadas fazes de sua trajetória. A visão caótica da realidade, principalmente da realidade interior do artista é expressa em seus trabalhos visuais, desta forma o leitor tem a possibilidade de ver, através da Arte, o artista criando a si próprio

a cada novo percurso

estabelecido em suas pinturas, e em seu testemunho verbal, mesmo sem estar representado diretamente sobre a tela. Sua obra torna-se gestual e nasce de um impulso romântico de resgate do fluxo da existência humana, sua própria vida.

385


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

As imagens selecionadas para comporem este artigo correspondem às fases contidas no Catálogo, cuja publicação foi patrocinada pelo Ministério da Cultura, Banco do Brasil, Embaixada da França e Instituto Francês do Brasil: “Hans Hartung: oficina do gesto” (2014).

1 - Os anos decisivos A primeira fase de sua obra que data de 1935 até 1946, é registrada através do seguinte enunciado: Meus desenhos estavam atravessados por traços entortados, estranhos, enlameados, desesperados como arranhões. Era uma pintura veemente, revoltada. Como eu mesmo. Eu tinha a sensação de haver sido enganado. Fora alguns franceses que haviam sido mobilizados, os pintores todos haviam passado a Guerra refugiados em algum lugar. Eles não haviam parado de trabalhar, de progredir. (HARTUNG, 2014, p. 40)

Não resta dúvida que, há um elo de identidade entre suas fases: o relâmpago e a gênese de sua obra. Neste período Hartung se estabelece definitivamente como artista e suas obras são aceitas sem restrições no meio artístico. Possui uma pintura complexa que nasce de um pequeno desenho realizado espontaneamente sobre papel onde posteriormente é ampliado, na tela, através da técnica do quadriculado a partir daí recebe cor, linhas e traços tensos variados.

Figura 01

386


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina T1937-17, 1937, 130 x 97cm, O.s.t.

Pensando a pintura como movimento, logo se percebe a poética gestual que se estabelece nesta imagem (Fig. 01). É totalmente livre num espaço constituído por signos e cores. Esta fase se aproxima das garatujas infantis, através deste tipo de composição totalmente pró-ativa, despida de qualquer elemento tradicional. A grande maioria dos trabalhos não possui título, indicando uma abertura ao leitor, é como se fosse em princípio, somente a busca da expressão. Nesta obras existem os estudos destas buscas expressivas, porém sem autonomia que só acontece a partir de 1959.

2 - O gesto justo

Construindo a antropologia de seu fazer artístico, chega-se à pág. 68, ao eixo da obra de Hans Hartung, cujo capítulo denomina-se “O gesto justo”: Devo dizer que eu jamais pintei tanto como neste momento em toda minha carreira. Outrora eu hesitava muito tempo antes de criar uma tela, eu me preparava com muitíssimos desenhos. Hoje em dia, eu ouso começar diretamente sobre a tela. (HARTUNG, 2014, p. 68)

387


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 02 T1982-E21,1982, 250 x 180 cm, acrilica sobre tela

Neste período a pintura ganha força e amadurecimento. Agrega ferramentas a pintura dá continuidade ao processo gestual. Aplica força, com rastelos, espátulas, pincéis, rolos. As formas se mostram em linhas, texturas, estrias, raspagens listras. Trata-se da volta à origem: os raios – é como se houve um apagão do pragmatismo que ditava as regras da pintura. Neste aspecto, Hartung foge à normalização da obra de arte e volta para onde tudo começou, aos raios que pintava, intuitivamente, quando criança. Fiéis à leitura de “oficina do gesto”, buscamos nas páginas iniciais o fazer artístico ideológico e estético de Hartung: Rabiscar, riscar, atuar sobre a tela são atividades humanas que, para mim parecem tão imediatas, espontâneas e simples como dançar, ou as cabriolas de um animal que se pavoneia, corre, saltita. Uma planta que brota, o sangue que pulsa, tudo germina, cresce, explode com vitalidade, com a força da vida, com sofrimento ou alegria, todas essas coisas podem encontrar sua encarnação peculiar – seu próprio signo – em uma linha desenhada que pode ser suave ou flexível, curvada ou ereta, rígida ou muscular, e em manchas de cor, estridente, alegre ou sinistra. (HARTUNG, 2014, p. 10)

388


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

E comparamos com os dizeres de José Saramago, em “Manual de pintura e caligrafia”: Desenho e pinto. Por sobre o papel e a tela, a mão descreve a mesma rede invisível de movimentos, mas logo que sobre a matéria pousa, e transforma em matéria o movimento, o sinal reproduz uma imagem-tempo diferente, como se os nervos que partem do olho fossem agora ligar-se a uma região nova do cérebro, imediatamente contígua, decerto, mas arquivo duma outra experiência e portanto fonte duma nova informação. (SARAMAGO, 2001, p. 223)

O que preenche o espaço contido entre 1983 (primeira edição do “Manual” do escritor português) e 2014 (publicação da “Oficina do gesto” de Hartung)? O fazer artístico e a busca da expressão. O texto da referida pág. 10 poderia abrir o manual de pintura de Hans Hartung, como Saramago o fez em seu “Manual de pintura e caligrafia”. Não pode ser escrita só aquele que escreve; não pode pintar só aquele que pinta; é preciso muito mais. Hans Hartung fez uma poética de sua obra, como se ele fosse um leitor de si mesmo.

3 - Os extremos: gênese e obra final

“Quando eu tinha a idade em que se desenham pessoas, desenhei em cadernos inteiros, em quantidade infinita, todos os relâmpagos que eu podia ver. Ver ou não ver. De cima para baixo, sempre relâmpagos, relâmpagos, relâmpagos. É provável que isso ainda subsista em minha maneira de desenhar que frequentemente tem esse lado ziguezagueante, esse lado do traço que atravessa a página com velocidade. É possível que se deva aos relâmpagos, que tanto me impressionavam”. (HARTUNG, 2014, p. 100)

Assim, Hans Hartung, registra seu fazer artístico, nesta fase que vai de sendo que buscou na infância a sua identidade com os relâmpagos que ele podia “ver ou não ver”. Nesta fase, o artista retorna á linguagem plástica. É como se sua trajetória tivesse um começo, um meio e um retorno. Não há um fim. Claro que este retorno é renovado por técnicas e interesse pelo acidental.

389


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Das pequenas e frĂĄgeis aquarelas que produziu em 1922 (Fig. 03), ele salta para uma pintura colorida em grandes formatos, em 1989, porĂŠm o frescor e a liberdade continuam como no inĂ­cio. A sua Arte ganha agora a autonomia desejada (Fig. 04).

Figura 03 Aquarelas produzidas em 1922

390


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura04 T1989-K47, 1989, 142 x 180 cm, Acrílica sobre tela

4 - Hartung gravurista: retrospectiva em obras impressas. “Até a maneira de raspar em minha própria pintura, na camada que eu acabo de colocar, vem da gravura: enfim, e sobretudo, eu procurei na pintura a mesma coisa..”. (HARTUNG, 2014, p. 120)

Durante todo o tempo, a gravura acompanhou a obra do artista, muitas vezes foi o início da pintura. Tendo como interesse a prática e a experimentação, esta técnica de impressão reforça a pluralidade de linguagens que existiu em sua produção. Muitas pinturas de Hartung possuem áreas raspadas (Fig. 05), as quais possuem esta relação direta com a gravura de relevo que tira a matéria de sua matriz.

391


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

33 Figura 05 P1973-B26, 1973, 74,50 x 104,10 cm

Tanto quanto a pintura a gravura acompanhou a obra de Hartung e também foi se desenvolvendo gestualmente. A pesquisa contemporânea fica ainda mais evidente ao misturar técnicas de gravura em uma única obra, por exemplo a xilo e litografia (Fig. 06). A resolução dada a questão tempo e espaço na obra do artista trava um embate com o aspecto tradicional da arte, ou seja, para ele o tempo e o espaço transformam-se de acordo com os novos paradigmas humanos. A subjetividade é que define os parâmetros de todas as áreas; em suas gravuras tais conceitos envolvem as produções e definem sua realidade que se faz por um olhar puro e singular no início, um olhar influenciável no meio e um olhar resgatador no final de sua trajetória.

Olhares esses que atravessaram tempos e espaços

renovando-se e articulando-se com o seu fazer, com o seu gesto.

392


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 06 H 1973-3, rmm 376, 1973, 760 x 560 mm, Xilografia e litografia

393


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

REFERÊNCIAS: HARTUNG-BERGMAN, Fondation. Hans Hartung: oficina do gesto. Brasília: Forma e Conteúdo, 2014. GANDELMAN, Claude. Le Regard dans le texte. Image et écriture du quattrocento au XXe siècle. Paris; Méridiens-Lincksieck, 1986. SARAMAGO, José. Manual de Pintura e caligrafia. São Paulo: Companhia das Letras, 2001

394


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A Nachleben mineiriana – Ou a sobrevivência mestiça das formas: estudo de caso. Ma. Kellen Cristina Silva (Universidade Federal de Minas Gerais) 1

Resumo:

Em nosso artigo analisaremos iconologicamente a representação imagética presente no teto da igreja de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos, localizada em Tiradentes, antiga Vila de São José. Levamos em consideração os elementos existentes na análise iconológica de Aby Warburg. Enxergamos as representações imagéticas muito mais do que um artefato cultural, pois elas são a síntese dos sentimentos dos homens de cada período e devem ser analisadas por essa perspectiva.

palavras-chave: Nachleben, Pathosformeln, Iconologia, Nossa Senhora das Mercês.

1

Doutoranda na Linha História Social da Cultura, Bolsista Capes.

395


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. A Nachleben mineiriana.

Existem várias metodologias para abordar a imagem dentro dos estudos históricos-culturais, sendo a teoria iconológica de Panofsky a mais difundida e a mais utilizada quando o assunto é a imagem como fonte histórica. Isso se dá justamente porque Panofsky se preocupou muito com a erudição e com a decifração do significado do conteúdo presente nas obras. Contudo, com o redescobrimento de Aby Warburg, podemos notar que Panofsky não colocou em teoria os pensamentos dispersos de seu mestre, indo a sua contramão, justo porque Warburg se preocupava muito

Figura 1. Niobe. Plaster cast of marble statue in Uffizi Gallery, Florence. Ashmolean Museum Cast

mais com os caminhos que o levaria a entender as formas assumidas pela a imagem, ou seja, sua psicologia, e, sobretudo, as “razões que determinam suas transformações no tempo” (MATTOS, 2006, p.1). Atualmente, a análise warburguiana nos parece ser a mais adequada para os objetivos de nossa pesquisa no campo da História Cultural, se comparada ao método iconológico de Erwin Panofsky, pois segundo Mattos: De acordo com a concepção de Warburg, as imagens seriam formadas por motivações psíquicas relacionadas a uma determinada época e carregadas para dentro de outras culturas, onde seriam remobilizadas em seus conteúdos psíquicos e reorganizadas em função do novo contexto (MATTOS, 2006, p.2).

Enxergamos agora a essência da Pathosformel de Warburg, para nossas imagens, quando buscamos representações com uma mesma carga sentimental e temática. A memória coletiva da humanidade se transfere pelos símbolos presentes nessas representações, a Nacheleben, fazendo com que o antigo se reencarne e materialize no processo cultural de transmissão, recepção e polarização, segundo Warburg. Roger Chartier, em um determinado momento de seu famoso texto O mundo como representação, ao falar sobre a apropriação pelo viés cultural, afirma que “as inteligências nem as idéias são desgarradas”, pois reconhece 2 396


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

que há processos e condições especificas para a produção de um determinado sentido (CHARTIER, 2002, p.61-80). Aliado a esse pensamento de Chartier, podemos utilizar o conceito de Pathosformenl de Warburg no que tange às imagens produzidas em Minas Gerais colonial. As sensações, medos entre outros tantos sentidos, já fazem parte da memória coletiva do ser humano, sendo materializadas pela arte desde sempre, muito antes da escrita, pois as imagens contavam uma história e

demonstravam

sentimentos.

Como

aponta

Georges

Didi-Huberman,

“movimentos, emoções como que fixadas por encantamento e atravessando o tempo:

é

bem

essa

a

magia

figural

das

Pathosformeln,

segundo

Warburg”(DIDI-HUBERMAN, 2013, p.175). Contudo, cabe lembrar que a Nachleben warburguiana se manifesta de acordo com o mundo em que renasce. Há um modelo, uma recorrência da fórmula do Pathos a qual podemos chamar de cânone, esse cânone que demonstra uma sistematização de um determinado tema precisa ser analisado buscando o pequeno detalhe que imprime vida à representação. A imagem só ganha sentido durante o tempo, durante a história, que está em movimento. É essa iconologia que devemos buscar em nossos estudos culturais: os vários sentidos da imagem. 2. Da antiguidade ao mar de morros colonial 2 O manto é a extensão da proteção e da acolhida maternal. Debaixo dele, somos todos filhos prediletos de Maria. 3 Com essa epígrafe, inicio nossa análise sobre a pintura de Nossa Senhora das Mercês, localizada em uma pequena igreja no interior de Minas Gerais e datada de meados do século XIX. Merece ressalva o ambiente criativo que circundava os artistas coloniais: não existiam academias para o ensino da arte e as lições eram aprendidas através da prática, ao lado de mestres que possuíam um arsenal técnico maior, contendo livros com o ensino da

2

Nessa última parte do trabalho, utilizo um tópico da minha dissertação de mestrado, defendida em 2011, na Universidade Federal de São João Del Rei.

3 397


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

perspectiva, da manufatura das tintas, além das inúmeras gravuras que serviam como “fonte canônica” para a realização das obras. Eram as gravuras aquelas responsáveis pela difusão de temas iconográficos em solo colonial. Devemos agregar a elas a literatura de devoção, além da Bíblia, sermões e textos edificantes. Todos esses elementos, aliados à memória coletiva ibero-cristã, foram essenciais para a arte colonial florescer, precisamente porque no período de análise, os artistas não possuíam uma demanda diferenciada de comitentes, sendo as Irmandades e Ordens religiosas os maiores contratantes. Isto posto, a imagem realizada por Manoel Victor de Jesus é a de uma mulher vestida de branco, com um imenso manto enlaçado ao pescoço, que se sobressai entre a abertura de nuvens. Seu rosto, em meio-perfil, encara as pessoas que se encontram no plano físico. Suas minúsculas mãos seguram o manto que lhe cai até os pés, abrindo-os em posição de graça. Sobre seu peito, pende um brasão em azul e dourado e, sobre a cabeça, uma coroa. Por trás de sua representação, Figura 2. Nossa Senhora das Mercês. Manoel Victor de Jesus, c.1824, Tiradentes, MG.

raios de sol, impondo a ela uma auréola natural. Nas nuvens que a

circundam, crianças e cabeças aladas a reverenciam. O artista não a identifica com tarjas em rocalha, mas todos sabem que aquela vestida de branco e iluminada por raios é a Virgem Maria, protetora e redentora. O título de Virgem das Mercês é identificado apenas pelo brasão de sua ordem sobre o peito (Figura 2). “Todos sabem que aquela vestida de branco e iluminada por raios é a Virgem 4 398

Figura 5. Pieter de Jode


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Maria, protetora e redentora”. Todos aqueles que compartilham de uma herança ocidental, de uma memória cristã, conseguem realizar a identificação. Se comparada com outras representações de Nossa Senhora das Mercês, a imagem apresentada por Manoel Victor de Jesus trás peculiaridades, principalmente em suas ausências.

Figura 3. Manoel Álvares Passos, 1794. Nossa Senhora das Mercês, Diamantina, Minas Gerais.

Figura 4. Nossa Senhora das Mercês. Francisco José de Lerma y Villegas, c. primeira metade do século XVIII. Caracas, Venezuela, Fue Del Conde de San Javier.

As ausências iconográficas apresentadas na imagem de Manoel Victor de Jesus reforçam a teoria de que eram os comitentes que escolhiam a forma mais adequada para a representação das imagens em seus lugares sagrados, pois faltam na cena elementos como os cativos, grilhões e personagens que façam menção ao titulo mariano. Contudo, a imagem pode ser considerada a Nachleben do mito de Níobe, a mãe que teve seus filhos mortos por Apolo e Ártemis, narrado por Ovídio. O mito relata que Níobe era rainha de Tebas, além de conhecida por sua fertilidade, pois teve 14 filhos. Certa vez, nas 5 399


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

comemorações à Deusa Leto, Níobe a insultou por ter tido apenas dois herdeiros. A deusa enfurecida pediu aos seus dois filhos que a vingassem. Foi assim que Apolo e Ártemis mataram os filhos de Níobe. Entretanto, foi a partir dessa narrativa que o manto passou a ser entendido e utilizado como elemento de proteção, pois o mito prossegue com o desespero da mortal audaciosa tentando proteger a última das filhas vivas, a caçula, com o seu manto. Na fábula, sua proteção de nada adiantou, pois a caçula foi alvejada por Apolo (Figuras 1,6,7, 8).

Figura 6. The family of Niobe pierced by arrows from Apollo and Diana. G. Piazza, 1822.

Figura 8. The destruction of the children of Niobe oil on Canvas. French School.

Figura 7. Massacre des quatorze enfants de Niobé », gravure de 1606, extraite du recueil d’illustrations des Métamorphoses d’Ovide.

Dentro da tradição cristã, Louis Réau e Jean Delumeau apontam inúmeras representações em que o manto é utilizado com a mesma ideia de proteção, não sendo atributo apenas de Nossa Senhora, como Santa

6 Figura 9. Santa Úrsula. Stefan400 Lochner, c.1430.


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Úrsula, que usa seu manto para proteger outras virgens (Figura 9). 4 No Império Bizantino, o tema do manto se aproxima do culto ao Véu. Os bizantinos cultuavam o véu da Virgem, designando-o como o protetor do império e da cidade, dos bárbaros turcos, da peste e da guerra civil. De acordo com Joaquim Oliveira Caetano, a proteção do véu de Constantinopla se confunde com a proteção do Manto no Ocidente. 5 Apesar de a representação do manto ser antiga, tanto na tradição clássica quanto dentro do próprio culto cristão, foi o texto de um religioso, Cesário de Heisterbach (1180-1240), o responsável pela difusão do culto a Nossa Senhora do Manto e sua apropriação por diversas ordens religiosas. Paul Perdrizet 6 (1870-1938) associou o tema da Virgem do Manto com o relato de um monge beneditino que aparece nos Dialogus Miraculorum de Heisterbach escritos entre os anos de 1220 e 1230. O relato é sobre a visão de diversas Ordens da igreja em triunfo, ao lado dos anjos, patriarcas, apóstolos, mártires, confessores e toda a corte celeste. O monge ficou agoniado, porque não conseguia encontrar sua Ordem no triunfo celestial, e perguntou a Nossa Senhora o que estava acontecendo, pois não conseguia enxergar sua Ordem Cisterciense em glória. Nossa Senhora, então, respondeu ao monge que ele estava enganado, porque a Ordem de Cister lhe era muito querida e que ela os guardava sob os braços. Assim, abriu o manto e mostrou para o monge seus iguais em uma quantidade extraordinária. Os Franciscanos, Carmelitas, Dominicanos, Trinitários e Mercedários foram algumas das Ordens que utilizaram a iconografia da Virgem do Manto para suas representações. Esse momento foi crucial para que a visão de Maria como advogada intercessora se solidificasse no imaginário cristão. Em Portugal, por exemplo, a Virgem do Manto se transforma, por intermédio da Ordem dos Trinitários, em Nossa Senhora da Misericórdia. Na Espanha, a Ordem dos Mercedários a transforma em Nossa Senhora das Mercês. As representações italianas de Nossa Senhora com o manto foram inspiração para 4

Na cena do Juízo Final presente no tímpano da catedral de Autun, no relicário pintado de Santa Odília, em Kerniel, Bélgica, séc. XIII, Santa Úrsula em relicário do séc. XIII, entre outros. Mater Misericordiae, Museu de São Roque e Livros Horizonte, Lisboa, 1995, p. 28-29. 5 CAETANO, Joaquim Oliveira. Sob o manto protetor – para uma iconografia da Virgem da Misericórdia. Mater Misericordiae, Museu de São Roque e Livros Horizonte, Lisboa, 1995, p.29. 6 PERDRIZET, Paul. La Vierge de Miséricorde – étude d’un thème iconogaphique. Paris: Albert Fontemoing Éditeur, 1908.

7 401


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

as Misericórdias lusitanas, que foram adaptadas a um discurso social via coroa portuguesa. 7 Essa representação da Virgem do Manto e suas diversas formas de adaptação demonstram aquilo que Warburg chamou de Fórmulas típicas do páthos, ou seja, “em toda parte em que se manifesta um afeto da mesma natureza, em toda parte revive a imagem que a arte criou para ele” (CALASSO, 2013, p.175). A representação antiga da mãe que protege os filhos da fúria da deusa com um manto, ficou fixada por “encantamento” na memória coletiva, sendo sempre reavivada quando era necessário demonstrar o sentimento de angústia, medo, proteção. Com os movimentos do tempo, a história reformula o lugar em que essas imagens renascem. Agora elas carregam uma memória não apenas atemporal, mas, sobretudo, a presença do tempo que as produziu. Cada imagem vai além daquilo que se vê, não é apenas um vestígio de seu tempo, mas um vestígio de como o seu tempo lidou com o renascimento de um determinado sentimento. Por isso, ao analisar a imagem, devemos nos cercar de outras ferramentas, da mesma forma como Warburg se cercava em sua biblioteca. No caso, a análise documental se faz estritamente importante para compreendermos o ambiente social, econômico e cultural em que a imagem estava inserida. Cabe aqui uma ressalva. A imagem produzida por Manoel Victor de Jesus adianta, em alguns anos, a representação que vai se popularizar na França do século XIX, de Nossa Senhora das Graças. Novamente a Nachleben se encarna na imagem para reproduzir um sentimento já armazenado no inconsciente coletivo.

Aqui podemos perceber o que Warburg nos aponta como Nacheleben, pois os gestos de proteção e amparo continuam presentes da mesma forma como se encontra no mito de Níobe, só foram adaptados a novos discursos. 7

8 402


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 10. Nossa Senhora das Graças, Rue du Bac, altar principal, Paris, França.

Foi a devoção Advocata nostra que popularizou a iconografia da Virgem protegendo os fiéis sob o manto. Essa devoção, que demonstra o carinho da Virgem para com seus protegidos, acaba casando com os intuitos das Ordens redentoristas, Trinitários e Mercedários que buscavam uma iconografia que transmitisse justamente o sentido de proteção e alívio para os cativos em julgo mourisco. Essa iconografia da proteção mariana se tornou popular nas duas Ordens, o que aumenta ainda mais a importância dos pequenos detalhes simbólicos, pois é por intermédio deles que conseguimos identificar se a representação da Virgem se trata de uma Nossa Senhora da Misericórdia, uma Senhora das Mercês ou simplesmente uma Virgem do Manto. As gravuras, como apontamos, foram importantes mecanismos de divulgação da iconografia, sendo referência para que os artistas coloniais, que estavam vivenciando uma realidade muito distinta daquela que originou a Virgem do Manto, criassem suas próprias representações sobre Maria e as Ordens atuantes. Em Minas Gerais, esse quesito pode ser considerado em alto grau, uma vez que foram proibidas as instalações de Ordens na região, deixando nas mãos dos leigos a divulgação da iconografia e a difusão do cristianismo.

9 403


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Fig.11. Nossa Senhora do Monte Carmelo. Hieronymus Wierix, c. XVII

Fig.12. Nossa Senhora das Mercês, Pieter de Jode, c. XVIII

A Virgem das Mercês de Manoel Victor de Jesus é emblemática porque as gravuras que circulavam sobre a Virgem faziam referência à cena de proteção, com os fundadores da Ordem mercedária sob o manto, ou sua aparição para os santos fundadores, ou ainda com o menino Jesus nos braços. A iconografia presente em Manoel Victor de Jesus é alusiva à proteção, pois temos a Virgem de braços abertos, iconografia que será muito difundida a partir do final do século XIX, com as imagens de Nossa Senhora das Graças, como ressaltamos. A Virgem das Mercês de Manoel Victor de Jesus não porta grilhões e muito menos escravos. A figura representada se encontra sozinha, apenas com os anjos, em uma composição em que haveria espaço não só para a representação do menino Jesus, como dos escravos, dos santos fundadores ou dos grilhões quebrados. A representação de Manoel Victor de Jesus poderia ser apresentada com todas essas possibilidades, mas vemos uma mulher de branco solitária entre os anjos, mas de braços abertos em forma de proteção, mostrando para os fiéis seu brasão das Mercês, única identificação à devoção, visto que poderia ser uma santa ou beata, porque não há outro elemento 10 404


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

mariano que a indique como Maria Santíssima, nem mesmo a lua, comum em muitas representações coloniais, aparece com a imagem do artista colonial. As ausências simbólicas, possivelmente escolhidas pelo artista em consenso com os comitentes, nos apresentam Nossa Senhora das Mercês mais leve, mais acolhedora e protetora, sem atributos em demasia. A representação transmite a proteção materna, sem qualquer resquício dos tormentos do cativeiro. 8 Nada mais representativo do que uma mãe de braços abertos para seus filhos. Manoel Victor de Jesus retira então, da simbologia da Virgem das Mercês, os grilhões quebrados e os homens que se protegem sob seu manto. 9 Nossa Senhora abre seu manto protetor, que desde tempos imemoriais do cristianismo simboliza seu caráter maternal como mãe da igreja, sob os fiéis que se encontram alocados na nave. A temática do Manto renasce aqui, justamente por ser acolhedora, pacífica e maternal. Sendo assim, nossa análise histórico-social se debruça na teoria de que a imagem de Nossa Senhora das Mercês trás uma rememoração do sentido de proteção de seus fiéis, e não o sentido de rememoração da fundação da Ordem e de suas atividades para com os cativos. Aqui se dá a Nachleben do manto, do sentido primeiro da proteção pura e simples, sem firula e distinção, como fez Níobe ao proteger sua caçula. Aliada a essa perspectiva artística, a iconografia, quando associada ao perfil dos fiéis pertencentes à Irmandade das Mercês de São José, nos aponta um sentido social atrelado ao religioso: uma iconografia modificada, mas com a mesma essência religiosa, para atender a um novo discurso social. No caso das Mercês de São José, para proteger um novo segmento na sociedade colonial: os crioulos forros.

8

Uma feliz coincidência se pensarmos nos membros da irmandade de Nossa Senhora das Mercês de São José, os crioulos forros. 9 A igreja onde se encontra a representação de Nossa Senhora das Mercês pertence à Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos. Em uma análise documental realizada durante a pesquisa de mestrado, traçamos o perfil dos membros dessa irmandade, sendo eles, em sua maioria esmagadora, crioulos forros, ou seja, homens e mulheres que já não compartilhavam do cativeiro. Por isso defendemos a teoria de que os grilhões eram significativos, de forma negativa, para figurarem em um lugar central da igreja onde se reuniam ex-escravos. Cf.: SILVA, Kellen Cristina. A Mercês crioula : estudo iconológico da pintura de forro da igreja de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos de São José Del Rei, 17931824 [manuscrito] / Kellen Cristina Silva .– 2012.

11 405


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

REFERÊNCIAS: CAETANO, Joaquim Oliveira. Sob o manto protetor – para uma iconografia da Virgem da Misericórdia. Mater Misericordiae, Museu de São Roque e Livros Horizonte, Lisboa, 1995. CALASSO apud DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. CHARTIER, Roger. O mundo como representação. In: À beira da falésia: a história entre incertezas e inquietude. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002, p. 61-80. DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. Mater Misericordiae, Museu de São Roque e Livros Horizonte, Lisboa, 1995. MATTOS, Claudia Valladão. Arquivos da memória: Aby Warburg, a História da Arte e a Arte Contemporânea. II Encontro de História da Arte – IFCH/UNICAM, 2006. PERDRIZET, Paul. La Vierge de Miséricorde – étude d’un thème iconogaphique. Paris: Albert Fontemoing Éditeur, 1908. SILVA, Kellen Cristina. A Mercês crioula : estudo iconológico da pintura de forro da igreja de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos de São José Del Rei, 1793-1824 [manuscrito] / Kellen Cristina Silva .– 2012.

12 406


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O Lugar Social do Artista e suas Práticas: Uma Interpretação da Documentação Fotográfica de Paulo Menten de Meados de 1960-1970 Priscilla Perrud SILVA (UEL) 1

Resumo:

Em meio à documentação acumulada pelo artista visual Paulo Menten (19272011) em seu acervo pessoal localizado em seu atelier, nós tivemos acesso a uma série de registros fotográficos datados entre meados das décadas de 1960 e 1970. Estes trazem em si, imagens do artista em seu atelier em São Paulo, ministrando aulas e realizando diversos procedimentos oriundos de diferentes técnicas artísticas. Por meio da interpretação destes documentos, nos utilizando dos “testemunhos históricos” indicados por Peter Burke, aliados à problematização da tese do homem noturno proposta por Gaston Bachelard, alicerçada na noção de lugar social e das práticas de produção influenciadas por este, indicadas em Michel de Certeau, nós entendemos que estas fotografias se caracterizam em um registro das práticas socioculturais de Paulo Menten enquanto artista. Lugar social reivindicado por ele nesse período, ao buscar retratá-lo enquanto tal por meio do registro de suas práticas artísticas, nos possibilitando uma discussão da dimensão histórica e sociocultural da arte por meio das práticas de das relações de sua produção neste período em São Paulo.

Palavras-chaves: Paulo Menten, Fotografia, Lugar Social, Práticas de Produção, Arte.

1

Mestranda em História Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Bolsista CAPES DS 2014/2016. Orientadora: Profa. Dra. Zueleide Casagrande de Paula, Professora do Departamento de História da UEL. E-mail: llaperrud@gmail.com.

407


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

As pesquisas que realizamos ao longo do desenvolvimento do trabalho ligado ao âmbito de estudos do projeto de pesquisa intitulado: “As Exposições de Paulo Menten nas IX e X Bienais de São Paulo (1967 e 1969)”, apresentado ao Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em História Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 2014, tiveram um caráter específico de levantamento documental e bibliográfico, a fim de incorporar o material levantado a ser interpretado em nosso trabalho de pesquisa visando à produção de nossa dissertação. Contudo, apesar da laboração deste levantamento em acervos de várias instituições, o principal acervo sobre a vida e a obra de Paulo Menten definitivamente é o seu próprio arquivo pessoal, suas provas de mim 2 segundo as proposições conceituais de Sue McKemmish (2013), o acervo de documentos que hoje se situa em seu último atelier, localizado na Rua Almirante Crocane, no Jardim Califórnia em Londrina-PR. As provas de mim de Paulo Menten, o acervo de seu atelier, se encontra atualmente sob a guarda da família 3 e é composto por uma vasta documentação de caráter profissional e pessoal. Nele se encontram um sem número de obras de arte de autoria do próprio Menten e de vários outros artistas, em diversas vertentes artísticas como a gravura e a pintura, por exemplo. Dentre os materiais de arte, observam-se prensas de gravura, guilhotina, goivas, buris, rolos de tinta, além de materiais para a produção de matrizes de gravura, como pedras calcárias de litogravura importadas da Alemanha, material para impressão, tintas, pincéis, telas, material de desenho entre outros. No acervo também se encontra uma biblioteca, composta por livros e revistas, catálogos, uma coleção de literatura de cordel e de recortes de jornais. Além dos diversos escritos de Menten, que se mesclam com sua documentação de caráter pessoal e familiar, como agendas e cadernos de anotações utilizados como diários pessoais, cartas, convites, lembranças de sua infância e juventude e de seus familiares, seus cachimbos e óculos, dentre diversos objetos. E neste acervo diversificado se encontra a documentação que iremos discutir neste escrito, as fotografias.

2

“Uso a expressão “provas de mim” como sinônima de arquivo pessoal, no sentido mais amplo, reunindo todas as formas que as narrativas podem assumir.” (MCKEMMISH, 2013, p.23). 3 Fonte: LUPORINI, Fábio. Acervo de Mestre. Jornal de Londrina, 30 de julho de 2012, p.17. Acervo da Hemeroteca da Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Pasta: “Paulo Menten”.

408


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

As fontes fotográficas que se encontram no acervo do atelier do artista registram diferentes períodos e aspectos de sua vida, assim, interpretamos que elas denotam o entrelaçamento entre as esferas do pessoal e do profissional em seu acervo. Dentre estes documentos, se encontram fotografias de familiares, de eventos de sua vida pessoal (como seu casamento, por exemplo), mostram o cotidiano familiar por meio das fotografias de sua esposa e filhos e de algumas rotinas domésticas, inclusive do período anterior a sua inserção no campo artístico, quando pintava telas em sua residência quando estava de folga de seu trabalho no banco. Depois que seguiu em definitivo a carreira artística, a partir da década de 1960, suas fotos passaram a registrar também o cotidiano de seu atelier, suas viagens e os eventos do meio artístico em que participava. Estes registros fotográficos no geral são datados até meados do período de seu falecimento em 2011, e posteriormente, como mostras da situação de seu antigo atelier e de seu acervo. Dentre a citada documentação, nos utilizamos das fotografias de meados dos anos de 1960 e começo da década de 1970, por conta de que estas trazem em si, o testemunho histórico, segundo a discussão levantada por Peter Burke (2004), de sua inserção no campo artístico de São Paulo deste período e por retratarem a busca pela consolidação de seu lugar social enquanto artista visual, por meio principalmente dos registros de suas práticas socioculturais de produção artística, nos possibilitando assim uma discutir a dimensão histórica e sociocultural da arte por meio do estudo das práticas e das relações de produção do campo artístico neste período em São Paulo. Nossa metodologia de utilização desse tipo de fonte histórica, a fotográfica, tem no trabalho do historiador inglês Peter Burke sua principal ancoragem, mas além deste, também nos pautamos nos escritos de outros estudiosos (ANDRÉ, 2009; LIMA, CARVALHO, 2013), a fim de considerarmos a importância do uso de imagens para os estudos a respeito dos processos de produção de arte e das práticas socioculturais dentro deste campo. Assim, não entendemos estas fotografias como um registro fiel e literal destas práticas, mas sim como vestígios que trazem em sua imagem pistas para a interpretação destes movimentos. Para tal finalidade buscamos assim o diálogo com as cenas do cotidiano profissional de Paulo Menten enquanto artista visual documentada nestas fotografias.

409


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Faz-se importante ressaltar que, segundo a metodologia proposta por Peter Burke, o foco principal no uso da imagem como documento histórico é o que ela retrata 4. Mas temos em vista que entorno deste tipo de documento, a fotografia, existe um crescente debate acerca de seus usos e de sua conceituação como documento passível de interpretação e diálogo com outros tipos de fontes históricas. Ao que concerne à forma de interpretação deste tipo de documentação nós entendemos que as fontes imagéticas (fotografias, quadros, ilustrações, entre outras) não devem ser vistas restritamente como instrumentos de ilustração subjugados à fonte escrita. Mas sim como documentações históricas que necessitam de um determinado modelo de utilização e estudo, não só em relação ao seu conteúdo, mas também à sua forma, produção e contexto. Contudo, antes da discussão das fotografias apresentadas se faz necessário inteirar-se de parte da trajetória 5 do artista, a fim de contextualizar essas fontes. Paulo Menten nasceu em São Paulo-SP em 17 de junho de 1927, filho de Maria de Lourdes Menten e João Miguel Menten. Faleceu em 28 de maio de 2011, aos 83 anos em São Paulo-SP. Iniciou seu emprego como bancário em 01 de setembro de 1948, no antigo Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A., o Banco Comind 6, onde atuou como secretário do subgerente encarregado das filiais do banco, Fernando Costa e Silva 7. Inclusive, foi por meio desta atividade que conheceu a cidade de Londrina em 1948, ao ser encarregado da análise das lavouras de café na região norte do Paraná 8. Concomitante ao seu trabalho no banco, Paulo Menten buscou

4 Informamos que não iremos pormenorizar os detalhes referentes a este tipo de documento como, por exemplo, a técnica fotográfica utilizada, as especificidades do suporte do registro fotográfico, a composição e distribuição estética dos elementos na imagem, o histórico do fotógrafo e sua poética, entre outros pontos essenciais para a pesquisa de fotografias que pressupõe as mesmas como objeto principal de estudo. (KOSSOY, 2001). 5 “Ela conduz à construção da noção de trajetória como série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações.” (BOURDIEU, 2006, p.189). 6 Fonte: BRIGUET, Paulo. O Homem que Grava. Jornal de Londrina, Caderno Cultura, 31 de março de 2005, p.12. Acervo da Hemeroteca da Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Pasta: “Paulo Menten”. 7 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. S/D. Acervo Pessoal Paulo Menten. 8 Fonte: BRIGUET, Paulo. O Homem que Grava. Jornal de Londrina, Caderno Cultura, 31 de março de 2005, p.12. Acervo da Hemeroteca da Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Pasta: “Paulo Menten”.

410


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

conhecer o cenário efervescente da arte em São Paulo 9, acompanhando inclusive a fundação do Museu de Arte de São Paulo (MASP) em 1947, do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) em 1948 e da primeira Bienal de São Paulo, que na época recebeu o título de I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1951 (OLIVEIRA, 2001, p.22), segundo o artista: [...] Mas em 1950 comecei a descobrir a profundidade da importância da arte. [...] Vendo o trabalho de outros artistas, e visitando exposição nos museus de arte e arte moderna, nas exposições que esses museus traziam para São Paulo. 10

Entre os anos de 1949 a 1951, frequentou o Curso Livre de Desenho do MASP. O que, segundo o artista, iniciou sua possibilidade de inserção no campo das artes, pois: Foi a frequência no curso livre de desenho no Museu de Arte, eu passei a espectador a “fazedor” de arte. Ali eu tive a oportunidade de me relacionar com artistas compartilhando a participação no movimento artístico de São Paulo. 11

Assim, buscou dar continuidade à sua formação artística. O primeiro contato com a técnica da gravura deu-se posteriormente, em 1960, quando fez um curso de Xilogravura 12 com Lívio Abramo (1903-1992) na Escola de Artesanato do MAM. Em 1961, participou do Curso de Desenho para Reprodução na Escola Senai de Artes Gráficas “Felício Lanzarra”, onde já em 1963, também frequentou o Curso de Arte Final de Publicidade 13. Paulo Menten recebeu sua primeira premiação já em 1958, no I Salão Bancário de Arte em São Paulo-SP. Na ocasião, recebeu uma menção honrosa em pintura e o primeiro prêmio em desenho 14. Ainda no início da década de 1960, compôs sua primeira série de gravuras que foi à exposição, quando aproveitou vários emborrachados utilizados pelo banco em que trabalhou como proteção e apoio para as batidas dos carimbos nas mesas dos seus colegas de Fonte: PEDREIRO, Ranulfo. Expressão na Ponta do Buril. Jornal de Londrina, Caderno Cultura, 27 de outubro de 2002. Acervo da Hemeroteca da Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Pasta: “Paulo Menten”. 10 Fonte: Entrevista com Paulo Menten por Dolores Branco. São Paulo, 04 de abril de 2010. Acervo Pessoal Paulo Menten. 11 Fonte: Entrevista com Paulo Menten por Dolores Branco. São Paulo, 04 de abril de 2010. Acervo Pessoal Paulo Menten. 12 “Processo de gravura a partir de matrizes de madeira, no qual se faz o desenho em uma tábua lisa que é depois desbastada com formão, de maneira a sobrarem as partes que se quer imprimir. A matriz resultante é tintada com um rolo e pressionada sobre papel umedecido com uma prensa. Deste modo se consegue a gravura como cópia impressa.” (MARCONDES, 1998, p.303). 13 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten – Gravuras – 75 anos. Londrina, 2002. Acervo pessoal da autora. 14 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten – Gravuras – 75 anos. Londrina, 2002. Acervo pessoal da autora. 9

411


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

trabalho e fez uma série de 14 lineogravuras 15, e com elas participou da 1º Exposição Internacional de Gravura de São Paulo no MAM, organizada pelo Núcleo de Gravadores de São Paulo, o NUGRASP: A convite de Diná Lopes Coelho solicitou que Izar do Amaral Berlinck presidente do NUGRASP selecionasse os melhores gravadores, para participarem da Exposição Internacional de Gravura no Museu de Arte Moderna. 16

Continuou a participar de salões e exposições concomitantemente ao seu emprego como bancário, até que tempos depois, em meados de 1966, pediu uma licença de um mês ao Banco Comind a fim de ir para Salvador-BA, para participar da I Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia: Eu estive para a primeira Bienal de Salvador, onde durante a inauguração o tempo todo que faziam discurso fiquei no Canto do Mosteiro conversando com Jorge Amado que discorria sobre a importância da cultura nordestina que um dia teria projeção internacional. Viajei para Salvador de ônibus junto com o Carelli. 36 horas de viagem. Essa primeira Bienal foi realizada em vários pontos culturais de Salvador. 17

Durante esta viagem, visitou o Pelourinho, principalmente a zona de baixo meretrício em Salvador e seguiu em visita ao Nordeste 18, lugares que inspiraram o artista a desenvolver várias séries de temática crítico-social, em diferentes vertentes artísticas 19. Paulo Menten pediu demissão do banco em que trabalhava em 15 de maio de 1967 20, foi neste período inclusive, que resolveu viver exclusivamente de seu trabalho como artista visual. Algumas hipóteses que formulamos sobre esta decisão são as de que se sua saída do Banco Comind não estava também relacionada com seu envolvimento com as lutas trabalhistas como bancário, pois era um elemento ativo do então Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo desde 26 de janeiro de 1949 21. Inclusive, participou em 1951 da greve da categoria que durou 70 dias, que 15

“Técnica de gravura executada sobre chapa de linóleo.” (CHILVERS, 1996, p.309). Fonte: Entrevista com Paulo Menten por Dolores Branco. São Paulo, 04 de abril de 2010. Acervo Pessoal Paulo Menten. 17 Fonte: Entrevista com Paulo Menten por Dolores Branco. São Paulo, 04 de abril de 2010. Acervo Pessoal Paulo Menten. 18 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. S/D. Acervo Pessoal Paulo Menten. 19 Fonte: PEDREIRO, Ranulfo. Expressão na Ponta do Buril. Jornal de Londrina, Caderno Cultura, 27 de outubro de 2002. Acervo da Hemeroteca da Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Pasta “Paulo Menten”. 20 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. S/D. Acervo Pessoal Paulo Menten. 21 Fonte: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO. Termo de Ratificação de Rescisão de Contrato de Trabalho. São Paulo, 16 de maio de 1967. Acervo Pessoal Paulo Menten. 16

412


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

instituiu o Dia do Bancário na data de 18 de agosto 22. Sua saída teria sido uma tática para evitar a repressão do Regime Militar, imposta aos movimentos sindicais trabalhistas? Se sim, esta tática vislumbraria somente sua vida profissional e sua derradeira escolha em ser um artista visual ou também estaria entrelaçada à sua vida pessoal? Seria uma forma de buscar proteger sua família? Pois entendemos que: Outrossim, preferimos entender como “resistência” da classe trabalhadora não apenas sua “medição de forças” política com o Estado autoritário, mas sim sua capacidade de recriar alternativas de sobrevivência numa conjuntura como a que se apresentava. A nova política trabalhista e salarial adotada como um dos pilares do futuro “milagre” provocaria transformações drásticas na qualidade de vida do trabalhador, forçando-o à busca de alternativas no seu cotidiano familiar e político. (MENDONÇA; FONTES, 1988, p.26)

Porquanto um dos principais motivos de sua saída, também foi o do ganho financeiro para o sustento familiar e de sua produção artística. Lembrando que na segunda metade da década de 1960, os trabalhadores brasileiros sofriam com o chamado “arrocho salarial”: Também ocorreram diversas mudanças na área trabalhista. A mais importante foi a nova legislação salarial, com impacto direto sobre os reajustes de salário e a própria distribuição de renda. Até então, os salários eram reajustados anualmente, para compensar a inflação do período. A nova legislação corria-os segundo uma fórmula que considerava não só a inflação passada, mas também sua previsão para os doze meses seguintes. Como a inflação futura era sistematicamente subestimada, a nova legislação provocou perda salarial sistemática, com perversos efeitos distributivos. A redução deliberada dos salários reais, o chamado “arrocho salarial”, restringiu tanto a demanda agregada quanto os custos da mão de obra para a iniciativa privada. (LUNA; KLEIN, 2014, p.94)

Segundo o Termo de Ratificação de Rescisão de Contrato de Trabalho 23, Paulo Menten recebia o salário de NCR$ 286,27 por mês, mas ao começar a ter ganhos financeiros com sua produção artística, Paulo Menten se surpreendeu: 15-01-65 A Galeria Atrium vendeu três trabalhos meus, em pequena dimensão, que me renderam cr$12.000. Unindo essa soma ao prêmio de Curitiba, de cr$80.000 e ao prêmio do ano retrasado do “Salão do Trabalho”, de cr$50.000, dá o total de cr$142.000! 24

Assim, “compensava” financeiramente seguir a carreira artística, o que foi uma forte influencia na decisão profissional do artista, mas convém salientar Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. S/D. Acervo Pessoal Paulo Menten. 23 Fonte: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO. Termo de Ratificação de Rescisão de Contrato de Trabalho. São Paulo, 16 de maio de 1967. Acervo Pessoal Paulo Menten. 24 Fonte: MENTEN, Paulo. Diário Pessoal, Vol.II, 1963-1969. Acervo Pessoal Paulo Menten. 22

413


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

que este aspecto não foi o único determinante. Depois que, como veremos mais adiante, conseguiu inserir-se no campo das artes em São Paulo, em meados da década de 1960, já no ano de 1970 foi convidado por Izar do Amaral Berlinck, então presidente do NUGRASP, para lecionar xilogravura e serigrafia na sede do NUGRASP, que se localizava na época no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, prédio da Fundação Bienal de São Paulo no Parque do Ibirapuera 25. Por volta de 1972, o NUGRASP mudou de sede, contudo, o espaço em que estava instalado o Núcleo foi cedido por Berlinck a Paulo Menten, que permaneceu com seu atelier no local, instalando o então Ateliê de Gravura Paulo Menten 26. Contudo, depois de algum tempo, ocorreram alguns desentendimentos com outros artistas que culminaram na mudança de lugar do atelier, quando então o levou para São Caetano do Sul-SP em meados da década de 1970, encerrando assim, o que denominamos de primeiro ciclo de sua carreira artística. Pensando

nesta

trajetória,

nossa

pesquisa

busca

parte

de

seu

embasamento teórico-metodológico no historiador francês Michel de Certeau, em seu livro intitulado: “A Invenção do Cotidiano” (1996). Nele, o autor nos apresenta uma discussão de cunho sociológico sobre as operações dos usuários provenientes da cultura ordinária. Neste caso, o ordinário é posto no sentido do habitual, do comum, que se insere nas operações cotidianas, nas maneiras de fazer, nas habituais práticas culturais dos homens ordinários, das pessoas comuns. Assim, buscamos interpretar o artista visual Paulo Menten como um homem ordinário, comum, que conseguiu adentrar o campo artístico por meio da laboração e da efetivação de estratégias 27 e táticas 28. 25 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. S/D. Acervo Pessoal Paulo Menten. 26 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. S/D. Acervo Pessoal Paulo Menten. 27 “Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta.” (CERTEAU, 1996, p.46). 28 “Denomino, ao contrário, “tática” um cálculo que não pode contar com um próprio, nem, portanto com uma fronteira que distingue o outro como totalidade indivisível. A tática só tem por lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e assegurar uma independência em face das circunstâncias. O ‘próprio” é uma vitória do lugar sobre o tempo. Ao contrário, pelo fato de seu não-lugar, a tática dependente do tempo, vigiando para “captar no vôo” possibilidade ganho. O que ela ganha, não o guarda. Tem constante que jogar com os acontecimentos para os transformam em “ocasiões”. Sem cessar,

414


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Durante a década de 1960, a principal estratégia de Paulo Menten enquanto artista com a carreira em ascensão era a de expor suas obras em uma edição da Bienal Internacional de São Paulo. O artista havia se proposto a ser aceito nesta exposição em específico por conta de sua importância para meio artístico nacional e internacional. Assim, ele acreditava que expondo nesse evento, ele consumaria

sua

inserção

no

campo

das

artes

e

consolidaria

seu

reconhecimento enquanto artista, lugar social 29 que almejava. Paulo Menten deixou evidente este anseio, principalmente em seus diários pessoais: 05-01-1964 [...] Há um fato entretanto que, neste findo ano de 1963 alcancei! A consumação de um primeiro degrau para ser reconhecido como artista plástico. [...] É verdade que nenhum desses prêmios fizeram repercutir meu nome nem ressoaram na crítica especializada. Cumpre a mim com persistência e impertinência manter a posição alcançada, como também ultrapassar neste ano que se inicia essa conquistada posição. Não devo me esquecer que fui recusado na VII Bienal de São Paulo. [...] Devo iniciar meus trabalhos para entrar [...] na “VIII Bienal” além de me manter presente nos principais salões e pensar em exposições individuais. 30

Por meio do uso de táticas (conscientes ou não), além de adentrar o campo artístico, o artista visual foi aprovado e inserido neste sistema das artes, ao ponto de posteriormente ser aceito para expor suas obras nas IX e X Bienais Internacionais de São Paulo, em 1967 e 1969 respectivamente 31. Dentre tais táticas utilizadas podemos incluir os contatos, as relações pessoais e profissionais que o artista fez ao longo da carreira artística e mesmo antes dela, sua posição dentro do campo artístico e em relação aos seus aparelhos e pares: exposições, salões, galerias, ateliers, marchands, casas de leilão, críticos de arte, historiadores da arte, curadores, museus, outros artistas, o fraco deve tirar partido de forças que lhe são estanhas. Ele o consegue em momentos oportunos onde combina elementos heterogêneos [...], mas a sua síntese intelectual tem por formam não um discurso, mas a própria decisão, ato e maneira de aproveitar a ‘ocasião’.” (CERTEAU, 1996, p.47). 29 “Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-econômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração que circunscrito por determinações próprias: uma profissão liberal, um posto de observação ou de ensino, uma categoria de letrados, etc. Ela está, pois, submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma particularidade. É em função deste lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as questões, que lhes serão propostas, se organizam.” (CERTEAU, 1982, p.66-67). Neste ponto, Michel de Certeau define o lugar social do historiador enquanto agente de produção da operação historiográfica problematizada pelo autor no livro “A Escrita da História” (1982). Nós nos apropriamos deste conceito ao pensarmos o lugar social do artista que também perpassa pelas relações de produção dentro do campo da arte, obviamente com especificidades completamente diferentes das de um historiador. 30 Fonte: MENTEN, Paulo. Diário Pessoal, Vol.II, 1963-1969. Acervo Pessoal Paulo Menten. 31 Fonte: FUNDAÇÃO BIENAL. IX Bienal de São Paulo. São Paulo: 1967.; FUNDAÇÃO BIENAL. X Bienal de São Paulo. São Paulo, 1969. Acervo Pessoal Paulo Menten.

415


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

produtores culturais, escolas, universidades, movimentos artísticos, entre outros, além de sua poética e de linguagem estética desenvolvida aos quais temos acesso por meio principalmente de seus diários pessoais, cartas e outras fontes ordinárias. Sobre as Bienais, o artista afirmava que: “As Bienais de São Paulo trouxeram o que havia de melhor e de pior no mundo. Nada do que vinha de fora determinava o “fazer da arte” em São Paulo, mas era uma fonte de informação estética.”

32

, assim, o artista percebia a Bienal como uma “vitrine”,

um instrumento de divulgação e de recepção para sua obra. Em nossa pesquisa ainda estamos realizando o levantamento para buscar entender o porquê de seus trabalhos terem sido aceitos em específico nestas duas Bienais, lembrando que ele fora rejeitado para expor em edições anteriores. Seria uma decorrência somente de seu êxito em se inserir no sistema das artes paulistano ou sua aceitação estaria também relacionada indiretamente à repressão no período do Regime Militar por meio da censura de outros artistas para as exposições? Por ora fica aqui nosso questionamento... Voltando a discussão das fontes, as fotografias selecionadas são do final dos anos 1960 e início dos anos 1970, e trazem imagens do artista em seu atelier localizado no prédio da Fundação Bienal de São Paulo (Figura 1), provavelmente já após a retirada da sede do NUGRASP, ministrando aulas e realizando diversos procedimentos oriundos de diferentes técnicas artísticas.

32 Fonte: MENTEN, Paulo. Paulo Menten: Uma Breve Biografia. S/D. Acervo Pessoal Paulo Menten.

416


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 1: Vista do interior do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, prédio da Fundação Bienal de São Paulo no Parque do Ibirapuera. Autor Desconhecido, meados do final da década de 1960 e início da década de 1970. Fonte: Acervo Pessoal Paulo Menten.

Algumas imagens também registram os materiais do atelier como as prensas e instrumentos de entalhe de xilogravuras como goivas, rolos e buris (Figura 2):

Figura 2: Alguns instrumentos para a técnica de gravura. Autor Desconhecido, meados do final da década de 1960 e início da década de 1970. Fonte: Acervo Pessoal Paulo Menten.

Apesar destas fotografias não terem a identificação do fotógrafo e nem datação, inferimos a data citada acima por meio da confrontação com outros documentos históricos. Ainda não se sabe se estas fotografias foram encomendadas pelo próprio artista a fim de registrar o cotidiano do atelier e

417


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

documentar sua estrutura ou se foram os próprios alunos (ou não) que se puseram a fotografar o atelier como forma de recordação. Mas ao observar estas imagens, entendemos que sua busca pelo reconhecimento

enquanto

artista

visual

se

fez

perceptível

inclusive

visualmente. Na maioria das fotografias, como a da Figura 3, Paulo Menten aparece em seu atelier, vestindo uma espécie de jaleco com as mangas arregaçadas, fumando cachimbo, talvez em referência (consciente ou não) de um determinado estereótipo da figura de um artista (FREITAS, ARSLAN, 2012), nesta foto em particular, enquanto tira uma impressão da série de xilogravuras “O Rapto da Mulher-Dama”:

Figura 3: Paulo Menten durante o processo de impressão de uma xilogravura da série "O Rapto da Mulher-Dama" em seu atelier no prédio da Fundação Bienal de São Paulo. Autor desconhecido, meados do final da década de 1960 e início da década de 1970. Fonte: Acervo Pessoal Paulo Menten.

Em alguns registros, o artista parece posar para o fotógrafo, por outras vezes aparenta ter sido flagrado em meio suas atividades, sendo retratado durante os processos de produção das obras, principalmente gravuras, geralmente rodeado por alunos durante as aulas ou por obras, denotando assim uma maneira de evidenciar seu lugar social enquanto artista por meio do registro fotográfico (Figura 4):

418


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 4: Paulo Menten durante uma aula em seu atelier. Autor desconhecido, meados do final da década de 1960 e início da década de 1970. Fonte: Acervo Pessoal Paulo Menten.

Além das fotografias, mais uma vez apontamos a importância das fontes autobiográficas, as denominadas fontes ordinárias, dentre elas diários pessoais e cartas, que nos possibilitam o vislumbre de Paulo Menten enquanto um homem ordinário e da dinâmica social registrada durante sua busca pelo reconhecimento enquanto artista. Mas essas fontes, aliadas as fontes fotográficas também nos permitem problematizar inclusive a subjetividade intrínseca ao processo de tecedura de seu “destino de trabalho”: O verdadeiro destino de um grande artista é um destino de trabalho. Em sua vida chega a hora em que o trabalho domina e conduz sua destinação. As infelicidades e as dúvidas podem atormentá-lo por muito tempo. O artista pode vergar sobre os golpes da sorte. Pode perder anos numa preparação obscura. Mas a vontade da obra não se extingue desde que ela encontrou uma vez seu verdadeiro foco. Começa então o destino do trabalho. O trabalho ardente e criador atravessa a vida do artista e confere a essa vida virtudes de linha reta. Tudo vai em direção à meta numa obra que cresce. Cada dia, esse estranho tecido de paciência e entusiasmo torna-se mais ajustado na vida de trabalho que faz de um artista um mestre. (BACHELARD, 1986, p.31)

Esta discussão nos traz a possibilidade de interpretação de suas escolhas socioculturais que influenciaram sua linguagem artística, a fim de atingirmos os sonhos de devaneio 33 deste homem ordinário que foi Paulo 33

“O devaneio é o produto do cogito de um sonhador e tem como ponto de partida alguma coisa do presente ou do passado. Nasce na solidão, na paz, na tranqüilidade de uma alma feliz e sonhadora. Nesse repouso de suprema felicidade e bem-estar, o ser devaneante transpõe todos os limites ocasionados pela estática percepção. As barreiras impostas pelo tempo linear são superadas. As reminiscências de um longínquo passado retornam ao presente, alojando-

419


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Menten, e encontrarmos seu lado noturno. Para isso, entrelaçamos nossa discussão teórica com os escritos do filósofo francês Gaston Bachelard, em sua problematização do homem noturno, referente à imaginação 34 poética e aos devaneios. A princípio, por meio da fenomenologia da imaginação 35, mas de uma imaginação criadora, a imaginação material inspirada pela ontologia das imagens 36 e permeada de vontade 37 durante os instantes poéticos dos devaneios ambientados na solidão daquele que sonha... Neste caso, o artista visual Paulo Menten. A proposição conceitual do homem noturno em Gaston Bachelard, em específico suas discussões acerca da arte da gravura, aliada à problematização da noção de lugar social e de suas práticas inerentes desenvolvidas pelo historiador Michel de Certeau, nos possibilitam historicizar os processos de produção, as práticas artísticas de Paulo Menten sob um viés de discussão com um enfoque histórico sociocultural. A imaginação material, segundo as proposições conceituais de Gaston Bachelard, vai contra certas correntes de pensamento da filosofia ocidental que estabelece a imaginação enquanto instância estritamente visual (BACHELARD, 1986, p.xiii)

38

. O conceito de imaginação material nos orienta na busca por

uma interpretação do processo artístico e de suas técnicas desenvolvidas por Paulo Menten, pois era principalmente um gravador, “A gravura, mais que qualquer outro poema, remete-nos ao processo de criação.” (BACHELARD,

se, abrigando-se na alma do sonhador.” (FERREIRA, 2013, p.57). Sobre o conceito de devaneio em Gaston Bachelard é interessante ver também: (BACHELARD, 2009). 34 “Não é a faculdade de formar imagens da realidade, mas a força da audácia humana capaz de formar imagens que ultrapassem a realidade, de criar imagens que façam ver, que transformam o real, de revelar objetos novos a um olhar novo, de “ausentar-se” e de mergulhar numa vida nova, de desprender-se das estabilidades pensadas e de assumir a função do irreal que tenta um futuro.” (JAPIASSÚ, 1976, p.171). 35 “Esta seria um estudo do fenômeno da imagem poética no momento em que ela emerge na consciência como produto direto do coração, da alma, do ser homem tomado na sua atualidade.”. (BACHELARD, 1978, p.184). 36 “Sob o ponto de vista filosófico, a ontologia é o estudo do ser enquanto ser. Na fenomenologia do imaginário bachelardiano, a ontologia consiste em se apreender o ser da imagem como produção criadora do poeta. A ontologia poética com relação à imagem está voltada à “consciência poética”, excluindo-se a “consciência de racionalidade”, que seria um elo de ligação entre as imagens poéticas na composição de um poema. Ao considerar-se apenas a imagem, “acentua-se a sua virtude de origem”, apreendendo o seu ser ontológico, independente de qualquer determinação. O surgimento de uma imagem depende da consciência de maravilhamento diante de um mundo imaginário.” (FERREIRA, 2013, p.142). 37 “A vontade é uma força, um poder que tudo comanda, desenvolvendo-se de acordo com o objeto ou o mundo circundante. A vontade é apreendida como força de devir quando a palavra ainda não foi enunciada. Nessa “ontogênese poética” unem-se a vontade e a imaginação. A vontade pancalista está vinculada à imaginação.” (FERREIRA, 2013, p.201). 38 Sobre o assunto é interessante ver também: (PALLASMAA, 2011).

420


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1986, p.53), além de pintor, escultor, desenhista, crítico de arte, escritor e poeta. Dentro das diferentes técnicas da gravura, principalmente da xilogravura e da gravura em metal, Paulo Menten desenvolveu sua técnica em madeira negra, melaço com água e açúcar, água-forte, água-tinta, buril, ponta seca, entre outras 39. A vertente artística da gravura dispõe de técnicas que aludem diretamente ao embate de forças da imaginação material e da vontade criadora que comandam as mãos: Um escritor romântico, pintor nas horas vagas, acreditava fazer voto de realismo ao proclamar: "'Para mim, o mundo exterior existe." O gravador se compromete mais: para ele, a matéria existe. E a matéria existe imediatamente sob sua mão obrante. Ela é pedra, ardósia, madeira, cobre, zinco. . . O próprio papel, com seu grão e sua fibra, provoca a mão sonhadora para uma rivalidade da delicadeza. A matéria é, assim, o primeiro adversário do poeta da mão. Possui todas as multiplicidades do mundo hostil, do mundo a dominar. O verdadeiro gravador começa sua obra num devaneio da vontade. É um trabalhador. Um artesão. Possui toda a glória do operário (BACHELARD, 1986, p.52) 40.

“Toda a mão é consciência de ação.” (BACHELARD, 1986, p.53), ação de resistência provocada pelo mundo, discutida por Gaston Bachelard em relação ao campo do trabalho da técnica de criação, formadora do processo de produção artística: “Já a imaginação material recupera o mundo como provocação concreta e como resistência, a solicitar a intervenção ativa e modificadora do homem [...].” (BACHELARD, 1986, p.xv), mediante sua importância para a técnica da gravura no geral, esta dinâmica de produção foi extensamente registrada nestas fotografias (Figura 5), que registram todas as etapas de sua produção, deste o risco na matriz gráfica até a impressão da gravura.

39 Fonte: BRIGUET, Paulo. O Homem que Gravava. Jornal de Londrina, Caderno Cultura, 31 de março de 2005, p.12. Acervo da Hemeroteca da Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Pasta “Paulo Menten”. 40 Interessante observar que Paulo Menten se autodenominava como o “O Operário da Gravura”. Fonte: BRIQUET, Paulo. O Universo de Paulo Menten. Jornal de Londrina, 30 de agosto de 2009. Acervo da Hemeroteca da Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Pasta “Paulo Menten”.

421


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 5: Mãos de Paulo Menten durante o processo de entalhamento de uma matriz xilográfica em seu atelier no prédio da Fundação Bienal de São Paulo. Autor desconhecido, meados do final da década de 1960 e início da década de 1970. Fonte: Acervo Pessoal Paulo Menten.

Assim, nós entendemos e concluímos que estas fotografias se caracterizam em um registro não só de Paulo Menten enquanto artista visual, pois elas denotam o lugar social reivindicado por ele nesse período, ao buscar retratá-lo enquanto tal por meio do registro de suas práticas artísticas de produção. Nos possibilitando uma discussão da dimensão histórica e sociocultural da arte por meio das práticas de produção neste período em São Paulo, ao percebermos como era o cotidiano de um atelier de gravura dentro do prédio de uma instituição de arte reconhecida internacionalmente naquele período.

REFERÊNCIAS: ANDRÉ, Richard Gonçalves. Entre o contexto e a linguagem; o discurso fotográfico e a pesquisa histórica. Revista Domínios da Imagem. Londrina: n° 5, 2009. BACHELARD, Gaston. O direito de sonhar. São Paulo: DIFEL, 1986. ___________________. A poética do espaço. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Coleção Os Pensadores). ___________________. A poética do devaneio. São Paulo: Ed. WMF, Martins Fontes, 2009. BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de Moraes (org.). Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru: EDUSP, 2004. CERTEAU, Michel de. A Operação Historiográfica. In: A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.

422


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

___________________; GIARD, L.; MAYOL, P. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1996. CHILVERS, Ian (org.). Dicionário Oxford de arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. FERREIRA, Agripina Encarnacion Alvarez. Dicionário de imagens, símbolos, mitos, termos e conceitos bachelardianos. Londrina: EDUEL, 2013. FREITAS, João Paulo de; ARSLAN, Luciana Mourão. A imagem do artista: identidade e estereótipo dos artistas na vida profissional e na ficção. In: MONTEIRO, R. H., ROCHA, C. (orgs.). Anais do V Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual. Goiânia-GO: UFG, FAV, 2012. JAPIASSÚ, Hilton. Para ler Bachelard. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976. KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 2º ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vânia Carneiro de. Fotografias, usos sociais e historiográficos. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina de (orgs.). O Historiador e suas Fontes. São Paulo: Contexto, 2013. LUNA, Francisco Vidal; KLEIN, Herbert S. Transformações econômicas no período militar (1964-1985). In: REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Orgs.). A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. MARCONDES, Luiz Fernando. Dicionário de termos artísticos. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1998. MCKEMMISH, Sue. Provas de mim... Novas considerações. In: TRAVANCAS, Isabel; ROUCHOU, Joelle; HEYMANN, Luciana (orgs.). Arquivos pessoais: reflexões multidisciplinares e experiências de pesquisa. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. MENDONÇA, Sonia Regina de; FONTES, Virginia Maria. História do Brasil recente 1964-1980. São Paulo: Editora Ática, 1988. PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele: A arquitetura e os sentidos. Porto Alegre: Bookman, 2011. OLIVEIRA, Rita Alves. Bienal de São Paulo: impacto na cultura brasileira. São Paulo Perspectiva, São Paulo, v.15, n.3, Julho 2001.

423


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Por uma metodologia transdisciplinar: afasias, contaminações e hibridismos na arte contemporânea 1 Vanessa S. D. SOUSA (PPGAV-UNICAMP) 2 Resumo: O chamado “campo expandido” da arte dissolveu as fronteiras entre as diversas linguagens artísticas e possibilitou a construção de trabalhos híbridos como as performances, os happenings e as instalações. Esta característica que manifesta-se constantemente na arte contemporânea, tão provocativa aos olhos do espectador e de instituições como museus e galerias, também coloca o crítico de arte diante da dificuldade de se encontrar uma metodologia adequada para análise destes trabalhos. O artigo debate sobre a possibilidade de desenvolvimento de uma metodologia transdisciplinar capaz de estudar de forma ampla e aprofundada trabalhos como as “instaurações” propotas pelo artista contemporâneo brasileiro conhecido como Tunga.

Palavras-chaves: Arte Contemporânea, Tunga, Pesquisa em Arte.

1

Trabalho originalmente apresentado a disciplina de “Métodos e Técnicas de Pesquisa” coordenada pelos professores doutores Mauricius Martins Farina e Marta Luiza Strambi. 2 Mestranda do programa de pós-graduação em artes visuais do instituto de artes da UNICAMP sob orientação da Profa. Dra. Maria de Fátima Morethy Couto, livre docente de História da Arte IA-UNICAMP.

424


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Buscando critérios para o entendimento e classificação das obras de arte, ainda na Grécia antiga, filósofos como Platão e Aristóteles introduziam ao debate artístico paradigmas como o da imitação e chegaram a discutir sobre a importância da arte como meio de obtenção de conhecimento. Com o advento da estética como disciplina e da “autonomia” da arte, intensos debates foram promovidos por empiristas e racionalistas, iluministas e românticos sobre este território. Baudelaire e os modernistas ampliaram as fronteiras deste campo e na contemporaneidade chega-se à máxima “incansavelmente” repetida por Joseph Beuys (BORER, 2001, p.17): “Todo homem é um artista”. Todo homem, de fato, possui a capacidade criadora, mas o que distingue um objeto artístico de um objeto banal? As caixas de papelão Brillo de Andy Warhol, expostas em 1964, das caixas “reais” encontradas num supermercado? Ou “A Fonte” do Duchamp e um urinol comum? Arthur Danto (2005) responde que esta “transfiguração do banal” em arte será entendida somente através da ação interpretativa própria de seu mundo. Ou seja, “ela supõe um público informado, que conhece o ambiente da arte e que se deixa envolver por uma atmosfera de teoria artística” (JIMENEZ, 1999, p.371). Existe um território próprio da arte que necessita de metodologia, critério e olhar específico. A pesquisa teórica em arte, durante muito tempo cumpriu seu papel ao classificar, dissecar, interpretar e ampliar a leitura de pinturas, esculturas, coreografias, edificações, partituras, espetáculos, etc. Contudo, tanto o espectador comum, quanto a crítica de arte, ao entrarem em contato com obras voláteis, desmaterializadas, conceituais, performáticas, híbridas, típicas da arte contemporânea, são obrigados a rever paradigmas e construir novos critérios. Vislumbrando a amplitude do fluxo de linguagens presentes na arte contemporânea, Afonso Medeiros salienta na introdução de seu artigo: Durante muito tempo a arte parecia ter contornos mais ou menos precisos verificados primeiro pela Filosofia, depois pela História, pela Sociologia, pela Psicologia e pelas teorias da linguagem. Sem negar as contribuições que essas disciplinas e, mais recentemente, a Semiótica, as teorias da comunicação e da informação, as Neurociências e a Psicanálise aportam ao campo da arte, proponhome a investigar alguns fluxos, já que não são poucos os que asseveram a impertinência de se estabelecer limites ao campo da arte, dados os valores (ou a ausência deles) na contemporaneidade (MEDEIROS, 2006, p. 29).

É sabido que desde o primeiro traço criado pelo homem na superfície de uma parede paleolítica, as linguagens da arte manifestam-se imbricadas. A

425


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

pintura rupestre esteve vinculada a uma espécie de ritual, envolvendo dança, música e artes visuais, criando uma manifestação complexa que dispende pesquisas em diversos campos, como antropologia, artes visuais, história, arqueologia, dança, filosofia, dentre outros, a fim de compreendê-la em sua totalidade. Contudo, tratando-se de arte contemporânea, o campo tornou-se ainda mais híbrido e, expandido, como reforça Júlio Plaza: Também, a crise da arte na contemporaneidade é evidente [...] as ideias-chave de multiplicidade, complexidade, multimediação e recodificação são fu’ndamentais para entendermos esse processo da arte contemporânea. A complexidade dessas relações e discursos, torna inevitável a aquisição de teorias e metalinguagens apropriadas para esclarecer essas relações (PLAZA, 1997, p. 21).

A palavra “diversidade” e suas variáveis sempre foram amplamente utilizadas no vocabulário artístico, contudo, com o advento do “campo expandido” da arte na contemporaneidade, tal fenômeno discursivo pareceu intensificar-se, uma vez que múltiplos são os materiais utilizados pelos artistas, plurais os temas abordados e rizomáticas são suas linguagens. A dificuldade de se encontrar uma terminologia adequada para referir-se ao processo de contaminação entre as diferentes linguagens da arte, assim como o papel do museu, do artista e do espectador frente às tendências contemporâneas,

levou

a

docente

e

curadora

do

Museu

de

Arte

Contemporânea da USP, Cristina Freire (2005), a escrever um ensaio denominado “Afasias na Crítica de Arte Contemporânea”. Nesse texto, Freire problematiza tais “afasias” que permeiam o vocabulário da crítica de arte. O termo é utilizado na língua portuguesa quando se pretende falar sobre “a incapacidade de achar palavras exatas para descrever ou designar os objetos” (ibid, p. 65). Fenômeno que leva os críticos e até mesmo os artistas a construírem neologismos, determinarem novas categorias e terminologias a fim de encontrarem novamente o território da obra de arte, seu contexto e suas possibilidades de interpretação. Um exemplo deste tipo de operação foi a criação do termo “instauração” atribuído ao artista plástico brasileiro conhecido como Tunga. Em diversos trabalhos, ele propõe uma linguagem híbrida entre a performance e a instalação. O termo foi processualmente adotado por diversos críticos, uma vez que nas “instaurações” as performances modificam o espaço

426


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

já estabelecido anteriormente pelo artista ou criam uma nova instalação a partir dos resíduos deixados no local. Levando em consideração que tanto a performance quanto a instalação já são linguagens extremamente híbridas e de delimitação frágil, como classificar mais esta “mutação” presente nas obras de Tunga, onde o corpo tornou-se protagonista e, ao mesmo tempo, não desvinculou-se da escultura, da pintura e do ambiente em que estão inseridos? Esta operação é justamente uma “afasia”, pois o território híbrido dos trabalhos de Tunga requer uma metodologia de análise transdisciplinar, própria da crítica de arte contemporânea. Este vocabulário crítico, por sua vez, é permeado de “não palavras”, de “afasias” que periodicamente irão surgir e serão sistematicamente problematizadas, pois o ponto de partida e chegada da pesquisa ainda deve ser o campo das “artes visuais”. Refletindo sobre este campo, Greenberg importante crítico da arte moderna, defendia a pintura como categoria soberana e o olhar “treinado” essencial para o entendimento da arte puramente visual. Todavia, frente à produção contemporânea, Greenberg, juntamente com muitos críticos do século XIX seria considerado anacrônico uma vez que a ideia de autoria e autenticidade da obra de arte já foram dinamitadas desde os primeiros passos dados por Duchamp e seguidos por artistas como Warhol e Beuys (FREIRE, 2005, p. 63). Após se mudar para Nova York, Duchamp consegiu influenciar profundamente o pensamento do músico John Cage, considerado um dos criadores dos happenings, que por sua vez, efetuou parcerias com o bailarino e coreógrafo Merce Cunningham e com o artista plástico Robert Rauschenberg, criando experimentações híbridas, próximas as criadas pelo grupo Fluxus. Assim, a arte visual explodiu, por volta das décadas de 1950 e 1960 efetivamente as fronteiras da “pura visualidade” e se tornou interdisciplinar, “equiparando-se” 3 às outras linguagens. Dança, música e teatro também se

3

Sally Banes (1999, p.152) levanta questões importantes para a compreensão de tal processo de contaminação. Ela afirma que neste período ocorreu uma espécie de nivelamento das diferentes “hierarquias sociais” dentro de cada linguagem da arte e que o desenvolvimento desta característica culminaria na dissolução entre as fronteiras “arte e vida”, elemento essencial para o entendimento da arte contemporânea.

427


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

“contaminaram” profundamente, eclodindo no nascimento de linguagens como os happenings, performances, instalações, etc. É evidente que sempre houve diálogo entre música, dança e artes visuais, no entanto, as contaminações entre estas diferentes “categorias” artísticas no contexto contemporâneo se dá em um nível profundo e, muitas vezes, inédito. As novas linguagens híbridas e voláteis da contemporaneidade dialogam não só entre si, mas, também, apropriam-se de discursos pertinentes à física, matemática, geografia, química, botânica, filosofia, sociologia 4, dentre outros, encontrando correspondência no pensamento de Edgar Morin e Basarab Nicolescu disseminados nos escritos sobre a lógica “transdisciplinar”. No entendimento do físico Basarab Nicolescu (1999), a proliferação acelerada das disciplinas na construção do pensamento torna cada vez mais ilusória toda unidade do conhecimento. O “Manifesto da Transdisciplinaridade” busca uma maneira de restabelecer a compreensão do mundo presente, impossível através da ótica disciplinar que proclama a pertinência inesgotável de seu campo, esquecendo-se das outras disciplinas. Ou seja, o termo “transdisciplinaridade” propõe uma integração profunda entre as diferentes disciplinas do conhecimento humano, diferentemente da “interdisciplinaridade”, que pressupõe uma troca, porém, com cada disciplina mantendo-se em seu “devido lugar”. Na falta de uma terminologia e de uma única metodologia que possa dar conta do processo de contaminação transdisciplinar entre as linguagens da arte contemporânea que não se encontra apenas na superfície dos trabalhos, mas também dialoga com outras áreas do conhecimento humano, é necessário vislumbrar uma maneira igualmente híbrida de análise da obra de arte. Uma metodologia distinta das demais adotadas por outras áreas do conhecimento: Em ciência são inúmeros e incontáveis os estudos que versam sobre metodologia científica. Para cada área científica existem proposições de modelos metodológicos que se diferenciam entre si [...]. À medida que se caminha das áreas tidas como exatas para as ciências humanas e sociais, vai se tornando mais difícil a utilização de parâmetros quantificáveis, e se adentrando em metodologias mais complexas com resultados menos exatos. Possivelmente a arte é a área que está no fim dessa sequência de subdivisões do

4

É pertinente salientar que este diálogo com outras “disciplinas” do conhecimento humano não se restringe somente ao objeto artístico contemporâneo. A arte manteve, durante toda a História, relações com estes outros “territórios”. Entretanto, na contemporaneidade, tal processo acirrou-se de forma a provocar novos e acalorados debates sobre o tema.

428


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina conhecimento humano, onde é mais difícil qualquer possível quantificação (ZAMBONI, 2001, p.49).

Entre, através e além das disciplinas, sob a ótica do pensamento transdisciplinar desenvolver-se-á uma visão global do ser humano. Além disso, este raciocínio está alicerçado na ideia de reconciliação entre as ciências exatas e humanas, levando em consideração o conhecimento construído pela literatura, poesia e até mesmo com a experiência espiritual (MORIN, 1999, p.3). Nesta perspectiva, a poética transdisciplinar de artistas como Tunga encontram terreno fértil. Durante a exposição “Made by: Feito por brasileiros” (figura 1) montada em São Paulo no ano de 2014 Tunga propôs um trabalho peculiar:

no

centro

de

um

círculo

de

saibro,

encontrava-se

uma

escultura/instalação composta de elementos abstratos. Ao seu redor, objetos de cerâmica, uma rede branca, espelhos e três mulheres, constantemente em performance, debulhando milho e costurando pérolas nas espigas, criavam a atmosfera da obra. A instalação era constantemente alterada pelas performers, ora pela inserção das “espigas peroladas”, ora pela manipulação dos objetos da própria instalação (figuras 2 e 3). Além destes elementos em constante mutação, pássaros pousavam para comer o milho (alguns em processo de brotamento) e o vento levava as flores das árvores para o interior do ambiente. A obra era, ao mesmo tempo, objetual, conceitual, orgânica, escultórica e performática. Não era apenas uma instalação e também não era apenas uma performance. Como citado anteriormente, deparando-se com esta “afasia”, Tunga intitula este tipo de trabalho de “instauração”. Não obstante, apropriando-nos deste termo, outro problema vem à tona: qual será a metodologia mais adequada para estudar este tipo de obra?

429


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Figura 1: “Sem Título”, Tunga 2014. Fonte: Fotografia de Gabi Garrera. Disponível em: < http://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/made-by-feito-por-brasileiros/ >. Acesso em 20 dez. 2014.

Jorge Glusberg (1997) salienta que as performances são constituídas de experiências sinestésicas que trabalham com todos os canais da percepção. Senso assim, a linguagem pode ser interpretada de diversas maneiras, inclusive através da perspectiva semiótica. Contudo, segundo o autor, o performer torna-se seu próprio signo e este mecanismo dificulta profundamente a detecção “da função semiótica pura na performance”, exigindo a montagem de um aparato de “desmitificação da ordem cultural” (ibid, p.73). Além da questão visual e até mesmo sensorial de uma performance, Tanto Glusberg, quanto Renato Cohen (2007) enfatizam o caráter ritualístico intrínseco à linguagem, uma vez que ela se dá no corpo, remontando uma relação humana “primitiva” deste corpo performático com os “espectadores” de um ritual. Sendo assim, a análise de uma performance artística esbarra concomitantemente nos campos da antropologia, da história e da semiótica. Linguagem híbrida por excelência carece de metodologias para sua análise, uma vez que não se encaixa no campo das apresentações cênicas tradicionais. Da mesma forma, a instalação ou environment, também é terreno híbrido de análise. Esta “categoria” das artes visuais surgiu ainda na égide do modernismo, mas proliferou-se como tendência do campo expandido a partir

430


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

das décadas de 1950 e 1960, principalmente com o advento da pop art e do minimalismo. Neste tipo de trabalho, não só elemento visual deve ser levado em consideração, como também a experiência corpórea e sensorial do espectador que, nas palavras de Hélio Oiticica, torna-se participador.

Figuras 2 e 3: Detalhes da performance realizada em “Sem Título”, Tunga 2014. Fonte: Fotografia de Gabi Garrera. Disponível em: < http://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/made-by-feito-por-brasileiros/ >. Acesso em 20 dez. 2014.

Para além da performance e da instalação, em “Sem Título” Tunga também dialoga com um tempo orgânico, em consonância com as mortes e renascimentos da natureza. A pérola, a espiga, o plantar, o colher, o costurar, o dormir na rede, sugerem um ritmo agrário, um tempo lento que brigava com o barulho da metrópole paulista ao redor. Levando em consideração mais este dado, novamente a antropologia, a filosofia, a história, a psicologia deveriam ser campos obrigatoriamente pincelados pelo pesquisador a fim de efetuar um entendimento mais global deste tipo de obra de arte. Longe de ser uma ciência exata, a metodologia de pesquisa em arte, mesmo restrita ao campo da teoria, requer o desenvolvimento de mecanismos específicos e, ao mesmo tempo, transdisciplinares por parte do pesquisador a fim de instrumentalizá-lo perante as “afasias” encontradas no percurso. A obra, como um emissor, inserida no contexto contemporâneo, requer a atenção minuciosa de uma pesquisa rizomática que leve em consideração todos os

431


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

aspectos tradicionais de uma pesquisa científica, somados à variáveis como a intuição e a criatividade: Em arte a intuição é de importância fundamental, ela traz em grau de intensidade maior a impossibilidade de racionalização precisa. A arte não tem parâmetros lógicos de precisão matemática, não é mensurável, sendo grandemente produzida e assimilada por impulsos intuitivos; a arte é sentida e receptada, mas de difícil tradução para formas integralmente verbalizadas (ZAMBONI, 2001, p.28).

No caso da pesquisa em arte em que o artista também se torna pesquisador de seu próprio trabalho, ou seja, uma pesquisa desenvolvida ao mesmo tempo no campo da teoria e da prática, outras variáveis entram na discussão. Na academia, para obtenção de títulos, o artista deverá equilibrar as exigências do trabalho científico com o desenvolvimento de sua poética pessoal, sendo ele próprio o produtor, espectador e crítico de seu trabalho durante todo o processo. Inúmeras são as técnicas para se desenvolver uma pesquisa profunda nesta área até o trabalho acadêmico final. Estas técnicas passam pelo campo das “afasias” dos críticos de arte e também pelos campos da psicologia, antropologia, história, geografia, dentre outros, conforme o artista necessita abordar determinados temas ou mesmo solucionar questões pertinentes à execução dos objetos. Longe do universo acadêmico para obtenção de títulos, Tunga, por exemplo, estuda diferentes áreas do conhecimento como química, física, matemática, literatura, botânica, além da própria história da arte para desenvolver seus trabalhos. Esta preocupação poética reflexiva que muitas vezes esbarra no campo da ciência, encontra-se no processo de criação da maioria dos artistas contemporâneos. Em entrevista, quando questionado sobre seu interesse pelo campo científico, Tunga afirma: O campo de investigação da ciência e o campo de investigação da arte, me parece, são do mesmo campo. A tradução das intuições da investigação que se faz toma rumos diversos. Evidente que a ciência se faz a partir de intuições mas através de uma linguagem artificial, criada, consistente e não contraditória, e tem como perspectiva o conhecimento sobre uma forma. Existem outras formas de conhecer. [...] Se eu traduzir que conhecer é aprender a viver, como ser humano, posso considerar que a poesia é um instrumento de conhecimento tão eficaz, tão importante, tão presente quanto o saber da ciência. E que na base de ambos está a mesma inquietação, uma vontade de saber, uma vontade de se perguntar, e sobretudo uma disposição a estar perplexo perante o mundo e querer saber mais dele (TUNGA, 2012, p. 12).

432


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Sendo assim, o processo criativo, a pesquisa realizada pelo artista, também deve ser levada em consideração durante a análise teórica de uma obra de arte. No campo da ciência, um pesquisador deve conhecer os processos anteriores de análise para, posteriormente desenvolver uma nova pesquisa ou uma nova linha metodológica em seu trabalho. Uma vez que a obra de arte também é produto de uma pesquisa e que o artista também se torna uma espécie de “cientista” na construção do objeto artístico, suas declarações, esboços e anotações deveriam ser alvo de análise minuciosa por parte do crítico de arte. Portanto, para estabelecer uma metodologia capaz de analisar tais “afasias” presentes na arte contemporânea, deve-se levar em consideração todos

os

possíveis

“fluxos/refluxos,

tensões/distensões,

aproximações/distanciamentos, somas/exclusões” (PLAZA, 1997, p.30) entre arte e ciência, além de suas opacas fronteiras com outras áreas do conhecimento. Metodologia, esta, ainda não totalmente sistematizada, mas consciente do método da pesquisa científica, de sua confiabilidade e de seu compromisso com a “verdade”. Por outro lado, capaz de conciliar seu rígido modelo com a flexibilidade da pesquisa em arte, que como a água, se molda em outros receptáculos, infiltrando-se nos demais territórios do saber.

REFERÊNCIAS: BANES, Sally. Greenwich Village 1963: Avante-garde, Performance e o Corpo Efervescente. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. BASARABI, Nicolescu. O Manifesto da Transdisciplinaridade. São Paulo: Triom, 1999. Disponível em <www.ruipaz.pro.br/textos/manifesto.pdf>. Acesso em 23. out. 14. BORER, A. Joseph Beuys. São Paulo, Cosac & Naif, 2001. COHEN, Renato. Performance como Linguagem. São Paulo: Perspectiva, 2004. DANTO, Arthur Coleman. A transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte. São Paulo: Cosac Naify, 2005. FREIRE, Cristina. Afasias na Crítica de Arte Contemporânea. In: Idem, FABRIS, Anateresa [Orgs]. Os Lugares da Crítica de Arte. São Paulo: ABCA: Imprensa Oficial do Estado, 2005. pp.63-75.

433


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

GLUSBERG, Jorge. A Arte da Performance. São Paulo: Perspectiva, 2005. JIMENEZ, Marc. O que é estética?. São Leopoldo: UNISINOS, 1999. MEDEIROS, Afonso. Notas sobre as contaminações e os limites da arte. In: Encontro Nacional da ANPAP - Arte: limites e contaminações. 15., 2006, Salvador. Anais do 15º encontro nacional da ANPAP. Salvador: ANPAP, 2007. MORIN, Edgar. Carta da Transdisciplinaridade. In: Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. 1., 1994, Portugal. Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/.../ANEXOA_Carta_Transdisciplinaridade.pdf> Acesso em: 30 out 2014. PLAZA, Júlio. Arte, Ciência e Pesquisa: Relações. Trilhas 6, n.1. 1997, pp.2132. TUNGA. Carbono entrevista Tunga. Carbono. 06 dez 2012. Entrevista concedida a Marina Fraga. Disponível em: <http://revistacarbono.com/artigos/01entrevista-com-tunga/> Acesso em: 20 out 2014. ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo ente arte e ciência. Campinas: Autores Associados, 2001.

434


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A Imagem Fotográfica de (i)lustres – Um Experimento Cênico a Partir de Objetos Fernando A. STRATICO (UEL) 1 Ronaldo Alexandre de OLIVEIRA (UEL) 2 Resumo:

Este artigo busca apresentar uma reflexão crítica sobre os processos de construção de imagens cênicas presentes no trabalho (i)Lustres – um experimento cênico realizado a partir de propostas de pesquisa do projeto Performance e as Poéticas do Objeto, do Departamento de Música e Teatro UEL. A imagem cênica é aqui dimensionada em dois âmbitos: a construção cênica, e também a construção fotográfica. Esta última dialoga com a história do trabalho cênico (i)Lustres e ao mesmo tempo interfere nos processos da vivência do “espetáculo”, ou seja, da apresentação pública, sendo que - mais do que registro – ela cria um sentido performativo fotográfico para a imagem. A imagem cênica que fora produzida tanto nos processos de criação, como no encontro (vivo) com o público é redimensionada pela fotografia. A relação corpo-objeto é o centro das elaborações que estão em jogo. A imagem cênica, neste caso, depende das relações prévias que são estabelecidas com o objeto cotidiano. Com base nas abordagens de Ian Parker sobre a análise de discurso, empreendemos reflexões sobre as relações e entrelaçamentos da imagem cênica e fotográfica. Palavras-chaves: objeto cênico, imagem cênica, performance fotográfica. 1

Fernando A. Stratico: graduado em Educação Artística pela Universidade Estadual de Londrina (1986); mestre em Arte Educação pela School of Art and Design – Central England University in Birmingham – Reino Unido (1995); PhD em Artes Cênicas pela School of Art and Design – Central England University in Birmingham – Reino Unido (2000). Professor Associado do Departamento de Música e Teatro – Universidade Estadual de Londrina, onde leciona Interpretação e História do Teatro. Email: fernando.str@hotmail.com 2 Ronaldo Alexandre de Oliveira: graduado em Educação Artística pela Faculdade Santa Marcelina (1987); especializado em Arte Educação pela ECA – USP (1991); mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2000); doutor em Educação (Currículo) pela PUC/SP (2004) e pós-doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2014). Professor Adjunto "D" da UEL Universidade Estadual de Londrina / Departamento de Arte Visual, onde atua enquanto docente das disciplinas relacionadas as Metodologias, Didática e Estágio na formação de Professores de Arte. Email: roliv1@gmail.com

435


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

As indagações sobre as relações entre a imagem cênica teatral ou performativa e a fotografia são um tanto antigas e remontam ao surgimento desta última, que desde seus primórdios, tem estado presente e tem convivido com a experiência teatral. Não são poucas as fotografias que registram espetáculos teatrais e performances do início do século XX, quando o sentido de vanguarda começava a tomar corpo. Seja como registro da experiência performativa, seja como construção poética autônoma, a construção da imagem fotográfica revela uma profunda ligação com o corpo, com a cena e o sentido de performance. Há também nesta construção, relações que se estabelecem com o outro, aquele que vê, ou comumente chamado de público espectador. Em décadas recentes, o debate sobre este vínculo (performance e fotografia) se acirra, e não hesitamos em encarar a imagem cênica ou performática como uma extensão do próprio evento, ou uma dimensão ampliada deste, em cujo cerne está o elemento performativo. Nesta discussão, o teatral e o performativo não se excluem, sendo que o segundo talvez anteceda o primeiro, pois mesmo na encenação teatral, o performativo se articula como forma independente e autônoma, como princípio autônomo que define elementos estruturais – performar para ser visto. Durante nossa pesquisa no projeto Performance e as Poéticas do Objeto não estivemos preocupados com a imagem fotográfica, ou como esta viria a existir/acontecer nos processos que estavam sendo realizados. Mas ela aconteceu. E de uma maneira bastante significativa. Deu-se durante os processos de pesquisa cênica, e também durante os processos de apresentação pública do trabalho cênico, primeiramente como registros destas atividades. Tais registros fotográficos foram realizados durante alguns ensaios, e o intuito era proporcionar noções sobre como era o momento do jogo, e principalmente como era a relação corporal de criação com objetos cotidianos. A fotografia da apresentação pública também foi motivada pela intenção de registro, porém, havia o propósito de revelar ou registrar a construção imagética da cena. Se nos ensaios o foco estava na relação corporal, na construção de sequências de movimentos corporais como derivadas da relação com objetos, no momento da apresentação, o registro se ampliava para um todo que incluía a cor-luz, o figurino, e sobretudo o objeto. Neste processo de registro, havia quase um enunciado a ser buscado, ou evidenciado: este é o

436


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

resultado de nossos processos de pesquisa com objetos, e aqui estão tais construções, movimentos corporais, objetos e ausências de objetos e também construções corporais resultantes destas pesquisas. A imagem fotográfica apresentou estas afirmações implícitas, e partiu talvez de uma crença na possibilidade de ser fiel a estes processos. No entanto, ao enquadrar, ao focalizar, recortar, etc, criou uma autonomia que não obrigatoriamente faz com que ela (a fotografia) esteja absolutamente sendo fiel ao processo. Ao refletir sobre a relação entre performance e fotografia, Daniele Quiroga Neves salienta aspectos importantes: [...] em relação à performance, a fotografia oferece uma visão reduzida da profundidade de campo, do volume do corpo e dos objetos utilizados na ação. Ela só captura um dos pontos da performance, e dentre as infinitas possibilidades de apresentação do trabalho ela só realiza uma (NEVES, p 2, 2013).

Há, portanto, uma manipulação de elementos, seja para ressaltar aspectos da cena e da construção corporal, seja para revelar aspectos sutis. O olhar do fotógrafo, que coincide aqui com o olhar do diretor, pois ambos são a mesma pessoa neste caso, pode tornar possível uma coesão maior e sintonia dos propósitos: construir a imagem cênica e construir com a imagem fotográfica. Diferentes olhares poderiam evidenciar aspectos e realizar construções possivelmente díspares. (i) lustres é uma fusão de seres humanos e objetos. A óbvia imagem literária do título indica que lustres e pessoas compõem esta categoria híbrida, que embora tenha surgido apenas como título, revela a fusão que havia sido operante na pesquisa. Ilustres personagens são também, ao mesmo tempo, objetos mundanos e monótonos como são os lustres cotidianos de nossas vidas. Fixos, iluminados e luminescentes, antigos e novos tais figuras estão mescladas ao cotidiano dos objetos mundanos. Ao mesmo tempo são ilustres figuras, ou seja, importantes figuras, que mesmo degeneradas e justamente por sua degenerescência apresentam uma dignidade fugidia. A peça inicia-se com a entrada do público, que ao se acomodar em cadeiras e na arquibancada que circundam o espaço cênico, em forma de ferradura, já encontram os atores distribuídos pelo espaço, desempenhando pequenas ações. Os movimentos crescem, na medida em que a audiência está

437


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

acomodada, e em todo momento todos permanecem no espaço cênico, muitas vezes em grande proximidade a membros do público. No espaço da cena junto à base da “ferradura”, e próximo aos que se sentam na arquibancada, estão distribuídos vários objetos que durante a peça são buscados pelos atores. Nem todos os objetos lá presentes são, porém utilizados em cena. Em linha, e ao longo dos pés daqueles que se sentam na primeira fileira da arquibancada, tais objetos antecipam ao público a imagem de personagens, de ações e narrativas: retalhos pequenos de tecido, uma panela velha de barro, vários cintos velhos, um pote de vidro com rolhas, rodas de madeira, um grande livro, barbantes, linhas de lã, etc. Os movimentos dos atores são bastante independentes, embora em vários momentos algumas duplas contracenem, e sempre haja, por meio de olhares, uma intensa comunicação entre eles. Como universos independentes, cada um age como em sua rotina diária, embora nenhum dos movimentos seja representativo ou imite ações cotidianas. As ações são coreográficas, mas não são dançadas. São abstraídas, mas não deixam de fazer alusão a ações cotidianas. Ao mesmo tempo, as caracterizações, tanto por ações como por figurinos e texto falado, sugerem a existência de personagens. Estes, porém, não são claramente percebidos. Chegamos a pensar, durante os ensaios finais, em localizar estas protopersonagens em uma cidade ou ainda em um mesmo edifício de uma metrópole. Como em um raio-X, a perspectiva nos permitiria vê-los simultaneamente, unidos pelo mesmo conjunto de espaços compartimentados, e ao mesmo tempo isolados um do outro. Um travesti e sua caixinha de coisas secretas, um homem maduro e sua chave, um menino vestido de anjo, um homem religioso, uma mulher com o retrato da filha, uma senhora burguesa empobrecida, uma vizinha que observa - estas são imagens imprecisas que nunca chegaram a se cristalizar na própria imaginação dos atores. Este foi o resultado de um longo processo de pesquisa. Queríamos investigar que possibilidades de criação cênica poderíamos vislumbrar a partir dos objetos cotidianos. O que haveria além das mais óbvias abordagens presentes no jogo cênico ou teatral? Queríamos ao mesmo tempo abrir o espaço da criação para o que estava lá fora, e que de algum modo, pudesse trazer um pouco da rua, ou da presença de outras pessoas. Por isso, os objetos descartados e encontrados ao acaso foram tão importantes. Além da

438


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

presença sutil de seus antigos donos, podíamos sentir o seu potencial energético e simbólico. Justamente na sua perda total de valor e identidade, como foram os objetos para Tadeusz Kantor 3, nossos objetos chegaram até nós completamente destituídos de seu próprio valor, e assim, ganharam um novo sentido na relação com os atores. Ao mesmo tempo houve uma conexão com uma dimensão sutil que circunda estes objetos – sua história, muitas vezes impossível, a presença de marcas de pessoas, a interferência no ciclo do lixo, do descarte. Os sete atores estiveram empenhados durante o período de um ano em se colocarem corporal e subjetivamente na disposição e alinhamento com objetos trazidos por eles próprios, outros trazidos pelo diretor. As qualidades físicas e simbólicas do objeto foram pesquisadas a fundo. Peso, cor, textura foram aspectos importantes no jogo corporal, sendo que houve sempre um sentido de superação das referências óbvias advindas do objeto. Buscamos sempre explorar possibilidades de construção que despertassem o movimento que não se assentasse sobre ações de cunho natural ou representativo. O mais comum nos jogos teatrais com objetos, e na criação cênica de modo geral, é ressignificar o objeto, dando-lhe um significado e sentido diferente daquele contido em sua função cotidiana. Nossa intenção sempre foi ir além, inclusive tentando entender que implicações advêm da presença cênica do objeto e como o objeto pode ser caminho para a construção cênica não naturalista, cujo foco seja a dramaturgia corporal e a presença do ator-performer. As imagens surgidas durante o jogo com objetos são muitas. Cada ator perpassa no momento do jogo criativo uma série de sensações e alusões, que geram imagens mentais que estão interligadas à ação corporal. Para si mesmo o ator-performer estabelece um diálogo entre o imaginado e o realizado. Para si, surgem imagens modeladas de si mesmo no fluxo constante da improvisação. Porém, muitas vezes as ações são independentes de imagens visuais; são válidas por si mesmas, não mantendo relação nenhuma com ações cotidianas, e são vivenciadas pelo simples prazer do corpo em cena. Um corpo preparado para a cena – com seu tônus muscular trabalhado, com

3

Tadeusz Kantor, diretor polonês, deixou vários escritos sobre sua relação com objetos cotidianos. Interessava a ele a perda de valor, função e sentido que alguns objetos apresentavam. No contexto da Segunda Grande Guerra, Kantor identificava em objetos a mesma destituição de valor que afetava os seres humanos.

439


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

flexibilidade e alongamento de músculos e tendões, com controle e articulação de sua própria energia, com domínio do espaço, etc., será um corpo que encontrará menos obstáculos, do ponto de vista físico, para a criação da ação cênica. A experiência de criação, portanto, pode se situar no exercício de possibilidades deste corpo no espaço. Exemplo disso é quando o ator Antônio Rodrigues desloca-se pelo espaço segurando uma chave, e com ela “risca” o chão produzindo um ruído contínuo. Ou ainda quando Rafaela Solé, segurando um velho abajur com a mão esquerda, em pé, desencadeia pequenos desequilíbrios de seu corpo. O que vemos certamente nos desperta possibilidades de imaginação, e podemos nos apressar em definir imagens narrativas e fictícias para estas “personagens”.

No entanto, temos uma

imagem cênica real concreta composta por ações, deslocamentos, vozes que se configuram pela fisicalidade do corpo no espaço, com a vestimenta, a cor da luz incidindo sobre os atores e objetos, etc. Tanto Antônio como Rafaela trabalharam durante longos meses sobre estas ações, de modo a depurá-las e nelas mergulhar. Estivemos muito interessados no impacto dos elementos abordados acima sobre o público não no que poderiam despertar enquanto imagem fictícia, mas como imagem perceptiva, cuja tônica é ditada pela apreensão do ritmo, da dinâmica, do jogo de forças que se liga à percepção dos corpos em seu estado cênico, e, sobretudo, por uma simbologia que abarca tanto pessoas como objetos. Estes dois âmbitos – a configuração concreta da ação e presença e a configuração imaginária - também estiveram presentes nos ensaios, sendo que sempre valorizamos mais o primeiro do que o segundo âmbito. Sempre buscamos e revelamos o que havia de potencial para a música das ações, para a melodia dos movimentos, para a harmonia dos corpos, do que para a construção de imagens interiorizadas narrativas. Poderíamos até dizer que estas decisões e opções estavam em sintonia com a fragmentação e destruição de muitas outras narrativas. No mundo contemporâneo não podemos aceitar sem questionamentos nenhuma narrativa sobre a religião, sobre a ciência, sobre a política ou sobre nós próprios. Como aponta Ian Parker, as histórias se perderam ou se fragmentaram e há na pós-modernidade um cansaço e esgotamento da fábula (PARKER, 1992, 48-59). Vivenciar a percepção num mergulho completo no silêncio narrativo é também corromper o

440


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

predomínio da linguagem Esta esteve dominando por séculos alguns setores do teatro e agora, na pós-modernidade, vê-se destituída de seu poder enunciativo. Outra sintaxe poderia aflorar desta fragmentação e da ênfase no jogo de construção corporal. Assim procedemos no contato com objetos e no trânsito entre a fisicalidade da imagem construída cenicamente e a dimensão conceitual imagética. É bem verdade que, neste “trânsito” os atores foram estimulados a partirem da concretude da construção corporal, por meio de sua composição coreográfica, nela permanecendo à exaustão, estruturando e lapidando cada movimento corporal, editando e reeditando sequências até chegar a um todo, de modo a torná-lo vivo ou orgânico. Somente então, lançaram-se em busca de imagens conceituais (narrativas) que colorissem, traduzissem ou ainda revelassem as ações, trazendo à tona elementos narrativos, tais como situações dramáticas (lugares fictícios, cenários imaginários, etc) e personagens. Esta construção veio ao longo da configuração corporal cênica, e somente esta configuração corporal pôde suscitar voos imagéticos. Em um certo sentido, postergamos ao máximo este voo, evitando-o, fugindo da sua vontade-facilidade em se instalar, de modo que pudéssemos encontrá-lo muito tempo depois, em fragmentos, cacos, estilhaços que poderiam não nos contar a história inteira, mas que fossem valiosos. O processo de João Henrique Oliveira, estudante colaborador do projeto, tipifica a trajetória descrita acima. Depois de explorar vários objetos, João passou a investigar corporalmente uma pequena caixa de presentes oferecida por seu diretor-orientador. As recomendações sempre foram para que o ator explorasse o movimento corporal em relação à caixa, sem, contudo, destruí-la. A caixa enquanto símbolo de alguma coisa – sejam sentimentos ou personagens – poderia ser ativada, mas o mais importante para o processo era que a caixa pudesse desencadear ações, atitudes e movimentos, a partir de suas qualidades físicas. Pequena, redonda, frágil, colorida, poderia estar em permanente contato com o ator, assim como poderia estar desvinculada de seu corpo.

441


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

João Henrique de Oliveira em primeiro plano de cena de (i)lustres (apresentação na Casa de Cultura – UEL, em 28 de Outubro de 2014).

A sistemática investigação do corpo em movimento em relação a esta caixinha levou João a definir ações ao longo dos meses que foram aos poucos sendo fixadas, mantidas em estruturas repetíveis. As situações emanadas de cada ação também foram, ao longo do tempo, ganhando simbolismo e alusões. Foi assim que, de mera caixa de presentes, esta caixinha foi se tornando uma caixa de segredos e guardados preciosos para a personagem que começava a ser esboçada. Ao contrário de todos os demais atores que circulavam pelo espaço ocupando-o em sua totalidade, João definia para si um espaço reduzido de ação que enfatizava o tom de reserva e vida secreta que começou a caracterizar sua construção. Aos poucos, a figura de um travesti foi sendo sugerida pelas ações, e no devaneio desta personagem a caixa se tornou o foco por onde as energias circulavam. O devaneio que caracterizou todas as figuras (proto-personagens) foi em grande parte configurado pela luz. O projeto de iluminação de autoria de dois atores colaboradores, Antônio Rodrigues e Rafaela Solé, apresentou recortes acentuados do espaço, o que gerou um contraste bastante grande entre claro e escuro, e principalmente entre cores. Os recortes ajudaram a isolar as personagens em seus espaços, e fez do próprio espaço um elemento forte e

442


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

significativo. A incidência da cor contrastante sobre o figurino e sobre a pele fez com que todos ganhassem um tom onírico e se distanciassem acentuadamente de qualquer construção naturalista. Estiveram, assim, mergulhados no sonho e do devaneio aos quais o público é envolvido sem perceber. Deste modo, as imagens fotográficas de (i)lustres articulam facilmente um jogo intenso entre claro e escuro, com destaque absoluto para os atores e para os objetos tanto do cenário como das ações. Grandes planos negros ora formam um espaço totalmente infinito, ora formam abismos entre os planos iluminados, como espaços que se orbitam. Os atores, seus objetos e ainda objetos do cenário, como o lustre central e cúpulas de abajures penduradas se destacam no vácuo. A imagem fotográfica nos ilude, fazendo-nos supor que todos têm luz própria; que de si mesmos emanam vermelhos, laranjas, azuis. Não percebemos como perceberíamos na platéia, a fonte geradora desta luz. Tampouco apreenderíamos os contrastes tão acentuadamente como apreendemos na imagem. A simultaneidade dos planos que ao vivo são dependentes do ritmo e do sabor da dinâmica da cena, na imagem fotográfica recebe outra conotação. Seu ritmo é completamente alterado, de modo que hierarquias podem ser estabelecidas, definindo primeiros planos e outros subsequentes, como a imagem articula, mostrando inclusive duas figuras humanas em planos bastante distanciados, na base do enquadramento. Com isso, criou-se uma distância física maior do que a cena real articula. Um sentido narrativo diferenciado da realidade da cena se cria então na imagem fotográfica, que sugere ações, falas, interações que podem não ter acontecido na realidade. De qualquer modo, este não é um processo explícito. Dá-se por meio do silêncio da imagem, que nos envolve como uma janela aberta que nos chama e que sugere acontecimentos. Embora não tenhamos sistematizado entre o grupo de trabalho nenhum tipo de discussão sobre a imagem fotográfica, sendo que nada buscamos retornar formalmente para a cena a partir do que a imagem oferece – é bem verdade, que há um retorno para cada ator/atriz que se vê na fotografia do espetáculo. Ver-se acrescenta o olhar distanciado e diferenciado sobre a cena, o que pode se diferenciar radicalmente do que o próprio ator/atriz enxerga de si mesmo. Pode ampliar a visão, pode oferecer outros caminhos, de modo que o

443


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

performer decida valorizar determinados aspectos. Pode, do mesmo modo, confirmar elementos que somente através da fotografia são comprovados. O dinamismo da cena, sua cor e contraste, o desenho dos corpos no espaço, o simbolismo subjacente. Longe de ser um espelho, a imagem fotográfica oferece visões que ela mesma articula, e assim pode dialogar com o performer e tirá-lo de seu universo/diálogo solitário. Com estas observações, mais uma vez nos remetemos a Ian Parker que define alguns critérios para a existência dos discursos. A fotografia não foge a estes critérios. Ela articula um texto, depende de objetos ou dispositivos, contém sujeitos, é um sistema coerente de significados, refere-se inevitavelmente a outros discursos, é historicamente localizada, reproduz de algum modo relações (de poder), suporta instituições e apresenta implicações ideológicas (PARKER, 1992, 6-10). Este dinamismo próprio da imagem

fotográfica em relação à

performance foi muito bem apontado por Neves, quando se refere aos argumentos de François Soulages, para quem a fotografia é uma criação. Neves argumenta que, como ficção, a fotografia “orienta-se no sentido de criar uma nova realidade, que só existe graças à fotografia” (NEVES, 2013, p 3). Nesta perspectiva, qualquer tentativa de transposição da realidade da performance para a fotografia está fadada ao erro, pois toda fotografia da performance presencial precisa ser vista de acordo com a realidade da própria fotografia (NEVES, 2013, p 3). Todas as fotos aqui apresentadas foram realizadas com uma lente de 70 mm, tendo sido possível entrar no espaço e na cena durante o ensaio dos atores. Isso tornou possíveis aproximações físicas e enquadramentos diferentes daqueles gerados por uma postura única do fotógrafo fora da cena. Essa possibilidade de circular pelo espaço da cena também tornou possíveis visões e enquadramentos vários, de como seria a visão que o público teria nos três espaços a ele reservados. Quando indagados sobre imagens fotográficas específicas do trabalho cênico 4, os atores pareceram confirmar a suspeita de que a fotografia da cena equivale à cena, representado-a, registrando-a, ou estendendo-se como 4

Por email, foram enviadas as seguintes solicitações aos atores de (i)lustres: “Estou escrevendo um artigo que trata da relação entre a imagem cênica e a imagem fotográfica das cenas de (i)lustres. Assim, gostaria de lhe pedir que escrevesse por email sobre esta foto (foto específica em que o ator/atriz aparece). Fale sobre esta imagem, escreva sobre aspectos que lhe são suscitados. Pode escrever o quanto quiser.”

444


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

realidade visual do que é antes realidade cênica. Esse vínculo entre o cênico e o fotográfico como inseparáveis, sendo o último uma extensão do primeiro, fica claro nas palavras de Gabriel Kondo, por exemplo, que, ao invés de argumentar sobre a imagem fotográfica, preferiu remeter-se diretamente ao que era a personagem e a cena: “O anjo barroco desenvolve a sua harpa celestial e dedilha insonoras músicas a deuses que ali o ouvem a sua melodia. Da música clássica que conforma a alma, o anjo entra em um frenesi no qual rompe com toda sua graça barroca”.

Gabriel Yuri Kondo em cena de (i)lustres (apresentação na Casa de Cultura – UEL, em 28 de Outubro de 2014).

Essa abordagem pode indicar, por parte de alguns atores, o quanto a imagem fotográfica é encarada apenas como registro da cena, muito embora, possa exercer sobre o performer um poder sub-reptício de influenciá-lo, de conduzir a concepção cênica prática para diferentes rumos, ou até mesmo salientar aspectos práticos, que seriam enfatizados a partir da imagem.

445


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Diego Leal em cena de (i)lustres, em primeiro plano; Rafaela Solé e João Henrique de Oliveira (apresentação na Casa de Cultura – UEL, em 28 de Outubro de 2015).

Por outro lado, as considerações do ator Diego Leal 5 sobre a cena retratada salientam o valor simbólico de cada elemento da cena real. Objetos, espaços, luzes, cada elemento contribui para a construção simbólica do humano, e do mesmo modo que Kondo, não parece reconhecer qualquer autonomia da imagem fotográfica, que em última instância pudesse até contradizer o que, de fato, a cena teria sido. Neste caso, a fotografia não é reconhecida como uma recriação de realidades, mas como reafirmação de uma realidade ausente. Para atores preocupados com seu ofício, como são estes atores, é natural que lhes chamem a atenção primeiramente a realidade por eles construída, e que sobre esta realidade concentrem-se suas averiguações:

5

Depoimento completo de Diego Leal: “Na imagem vemos quatro figuras solitárias em pequenos fechos de luz coloridos, distribuídas de modo disperso pela sala, cada um carrega um objeto nas mãos, segurávamos esses objetos de insignificante valor material (um forro de abajur, uma caixinha, um tecido vermelho, entre outros), como se fossem nossas preciosas relíquias. Há uma constante intensidade de luz em cada um de nós e fora de nossa kinesfera só penumbra e escuridão, com a exceção da fraca luz de um abajur que fica suspenso e só acentua a urgência de tanto insulamento. Cruzávamos e nos relacionávamos, mas estávamos sós, em posse de nossas ninharias, éramos figuras pulsantes que transpareciam algum tipo de vontade e um confuso intento de força vibrante que parecia querer escapar do pequeno território iluminado, no entanto, era nosso olhar que fugia de nossos objetos para o escuro vazio do espaço” (DIEGO, 2015)

446


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina Na imagem vemos quatro figuras solitárias em pequenos fechos de luz coloridos, distribuídas de modo disperso pela sala, cada um carrega um objeto nas mãos, segurávamos esses objetos de insignificante valor material (um forro de abajur, uma caixinha, um tecido vermelho, entre outros), como se fossem nossas preciosas relíquias (LEAL, 2015).

Antônio Rodrigues em cena de (i)lustres (apresentação na Casa de Cultura – UEL, em 28 de Outubro de 2014).

Semelhante conexão entre a cena vivida e a cena fotografada é expressa nas palavras de Antônio Rodrigues 6, para quem, a imagem 6

Depoimento completo de Antônio Rodrigues: “(I)lustres foi uma espécie de devaneio, uma metáfora da imagem, um coletivo de corpos que compuseram imagens a partir da relação de uma série de elementos da cena híbrida. Essa relação deu origem a uma estrutura complexa, que para além de sua existência essencialmente material e tácita, possuía uma dimensão simbólica e abstrata de suas presenças. Pois bem. A primeira, evidentemente, perdeu-se nos atravessamentos do aqui-agora, na efemeridade que foram os momentos nos quais traçávamos aquelas relações. A segunda, essa dimensão simbólica e abstrata gerada por nossas ações, ainda se legitima nas imagens que foram capturadas naqueles espaços-tempos específicos. Esses frames delatam o que foi vivido, trazendo para aqueles que atuaram,

447


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

fotográfica tem o poder de “capturar” a “dimensão simbólica e abstrata gerada por nossas ações”: Esses frames delatam o que foi vivido, trazendo para aqueles que atuaram, assim como para as testemunhas daquela ação, a encarnação de reminiscências. Já para aqueles que não presenciaram o ato, essas imagens se configuram como possibilidades de significação, propondo uma narrativa que é própria de sua lógica: a narrativa dos detalhes esculpidos pelos corpos/presenças em cada fragmento de espaço-tempo experienciado (RODRIGUES, 2015).

Antônio Rodrigues aponta para o quanto a fotografia pode denunciar o que foi experienciado em cena. Resquícios da cena propriamente dita são, neste caso, “encarnados” pela imagem fotográfica, que, tudo indica, parece ter o poder de reviver a cena no seu próprio enquadramento. Em sua visão e entendimento do jogo entre fotografia e cena, Antônio aprofunda a questão ao salientar a matéria com que a fotografia trabalha, sendo que “para aqueles que não presenciaram o ato, essas imagens se configuram como possibilidades de significação” (RODRIGUES, 2015). Nesses apontamentos, o ator reconhece o poder que a fotografia tem de redimensionar a narrativa própria da cena, e de impor a sua própria lógica enquanto meio artístico. Para a imagem fotográfica, “corpos/presenças”, “fragmentos”, “espaço-tempo” tornam-se elementos e material de uma “escultura” a ser erigida pela fotografia. Interessantemente, nossas provocações situaram os atores perante suas imagens de uma maneira desafiadora, que provavelmente nunca foi deparada. Inesperadamente, estivemos criando um diálogo entre atores e a imagem fotográfica - um processo pouco explorado que diz respeito ao quê a fotografia pode oferecer à imagem cênica. Para os depoentes de (i)lustres o maior desafio talvez tenha sido não ser engolido pela ilusão da imagem como sendo um reflexo de si e de uma realidade ausente. A imagem fotográfica de teatro facilmente pode ser deslocada, passando de mero registro para um ente impregnado de valor inclusive sentimental. Como salienta Milton Guran há uma natureza êmica nas fotografias que são produzidas por membros de comunidades, sendo que “estão impregnadas, forçosamente, da representação

assim como para as testemunhas daquela ação, a encarnação de reminiscências. Já para aqueles que não presenciaram o ato, essas imagens se configuram como possibilidades de significação, propondo uma narrativa que é própria de sua lógica: a narrativa dos detalhes esculpidos pelos corpos/presenças em cada fragmento de espaço-tempo experienciado” (RODRIGUES, 2015).

448


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

que eles fazem de si próprios. Assim sendo, essas fotografias expressam de alguma forma a identidade social do grupo em questão (GURAN, 2011, p82).

Considerações Finais

A reflexão aqui empreendida fez com que constatássemos a ausência de pesquisas que tratem especificamente da relação entre imagem cênica e imagem fotográfica. São poucas as incursões críticas por este campo, o que indica provavelmente a ausência de reflexões entre os próprios artistas de teatro e entre os fotógrafos, assim como entre os pesquisadores destas áreas, no que concerne a produção de imagens nestes âmbitos que são tão próximos. Constatamos, por outro lado, o quanto a fotografia cênica pode oferecer ampliações da construção e da vivência teatral e performativa. Como criação de um âmbito discursivo específico, a imagem cênica, embora autônoma, não se isola dos processos e da dinâmica de outras construções, como aquelas que dizem respeito à cena teatral. Em constante diálogo, a fotografia cênica oferece elementos que se apresentam como uma quarta dimensão da realidade da cena fotografada. Seu prisma de recortes, de detalhes e de destaques oferece um mergulho numa realidade escondida da própria construção teatral. A criação fotográfica realizada a partir da cena teatral revela, assim, o que a própria cena não vê. Com isso, faz brotar estímulos vivos que podem influenciar a construção cênica, na medida em que a janela aberta da imagem, longe de ser espelho, convida o artista e o público em geral a mergulhar em sua própria paisagem. Estudos de caso como este - em que a experiência e o trânsito cênico e fotográfico são analisados – são muito bem vindos tanto a artistas de teatro como da fotografia. Tais pesquisas aproximam ainda mais estes criadores e confirma o quanto todos sempre estiveram unidos.

449


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

REFERÊNCIAS: GURAN, Milton. Considerações sobre a Constituição e a Utilização de um Corpus Fotográfico na Pesquisa Antropológica. Discursos Fotográficos. Londrina, v.7, n.10, p.77-106, jan./jun. 2011 KONDO, Gabriel Yuri. Depoimento sobre a fotografia de (i)Lustres. Londrina: 2015. LEAL, Diego. Depoimento sobre a fotografia (i)Lustres. Londrina: 2015. MAGNO, Sara. Performance na Fotografia de Retrato.Telahabitada. Disponível em <http://telahabitada.blogspot.com.br/2011/01/performance-na-fotografia-deretrato_31.html> Acessado em 20 de Abril de 2015. MELIM, Regina. A Fotografia como Documento Primário e Performance nas Artes Visuais. Crítica Cultural. Volume 3, número 2, jul./dez. 2008 NEVES, Daniele Quiroga. O Desvelar de Potencialidades entre a Performance e a Fotografia-Documento. XII Seminário De História Da Arte, Vol. 3, No 1 (2013). Disponivel em <http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Arte/article/viewFile/3012/2593>. Visitado em 02 de abril de 2015. OLIVEIRA, João Henrique. Depoimento sobre a fotografia de (i)Lustres. Londrina: 2015. PARKER, Ian. Discourse Dynamics – Critical Analysis for Social and Individual Psychology. London: Routledge, 1992. PULTZ, John. Photography and the Body. RODRIGUES, Antônio. Depoimento sobre a fotografia de (i)Lustres. Londrina: 2015. SCHIMMEL, Paul. Out of Actions; Between Performance and the Object 19491979. London: Thames and Hudson, 1998.

450


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O Ritual da Serpente: início de uma metodologia artística por Aby Warburg Cristina SUSIGAN (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 1

Resumo:

Em 1895, o eminente historiador de arte alemão, Aby Warburg, desloca-se para o Novo Mêxico onde observa os rituais e a gestualidade dos índios hopis. Esta viagem deixou em suas pesquisas uma marca insistente, tanto na organização de sua Biblioteca (Kulturwisswnschaftliche Bibliothek Warbug – KBW), como no projeto que o historiador dedicaria os últimos anos de vida, o Atlas Mnemosyne. Em 1923, após seis anos de internamento devido a graves distúrbios mentais em Kreuzlingen, Suiça, profere uma importante conferência intitulada O Ritual da Serpente, onde discorre sobre a sobrevivência das imagens (Nachleben) através dos tempos.Compreender este vínculo só pode ser possível estabelecendo o contexto no qual estava inserido Warburg antes de empreender esta viagem. Este artigo tem o intuito de ressaltar a importância desta conferência para a criação de uma metodologia warburguiana e a contribuição para o desenvolvimento das ideias em torno das imagens.

Palavras-chaves: Aby Warburg, Ritual da Serpente, Nachleben.

1

Cristina Susigan é doutoranda do programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atuou como docente em Portugal, lecionando as disciplinas de Legislação e Autoria, Argumento e Linguagem Audiovisual, História do Cinema e Análise de Filmes. Atualmente leciona disciplinas ligadas a História da Arte. Bolsista Capes/Prosup.

451


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Aby Warburg nasceu em Hamburgo, era o mais velho dos sete filhos, no seio de uma importante família de banqueiros judeus e se auto-proclamava: judeu de sangue, hamburguês de coração e florentino de alma. Seus biógrafos relatam que aos treze anos cedeu seus direitos como filho primogênito a seu irmão Max, em troca este lhe compraria, durante toda a sua vida, todos os livros que ele precisasse. Este feito marcou o início de sua famosa Biblioteca. Esta tomada de decisão precoce, assinalou o seu destino como investigador independente, que esteve a margem de uma instituição acadêmica, questão decisiva para compreender a evolução e originalidade de sua obra. Em Bonn, em 1886 estudou história, história da arte e psicología. Durante uma temporada viveu em Florença, onde começa a interesar-se pela arte florentina do período do Renascimento (estudos que o acompanharia pelo resto da sua vida), e onde começa a desenvolver uma ideia de sobrevivência de alguns motivos da Antiguidade, o que chamaria de Nachleben 2. A partir da observação direta das obras e de um trabalho metódico dos arquivos da cidade italiana, elaborando um ensaio sobre as pinturas mitológicas de Botticelli, que se converteu no seu trabalho final da licenciatura: Investigações sobre as Imagens da Antiguidade no Renascimento Italiano: O Nascimento da Vênus e A Primavera de Sandro Botticelli, publicada em Hamburgo em 1893. Deste primeiro trabalho emerge um dos elementos característicos de toda sua obra: a confrontação entre texto e imagem subtraindo o valor expressivo das formas e da estrutura compositiva das obras figurativas. Como observou Georges DidiHuberman em seu livro sobre o autor, Warburg desenvolve uma teoria da história calcada numa temporalidade não linear, onde as imagens, portadoras de uma memória coletiva, romperiam com o continuum da história, traçando pontes entre o passado e o presente. Em uma viagem pela altura do casamento de um dos seus irmãos que vivia nos Estados Unidos em 1895, trava conhecimento com Franz Boas, um antropólogo teuto-americano, com quem discute seu projeto de investigação e este o aconselha a visitar a tribo dos índios Pueblos e Navajos, no Novo 2

A expressão é de difícil tradução em português, pois “vida após a morte” introduz uma idéia de uma morte que não está presente em nachleben, em afterlife ou em survival, expressões presentes no prefácio de Georges Didi-Huberman ao livro de Philippe-Alain Michaud, “Aby Warburg and the Image in Motion”, onde fomos buscar a leitura de tal noção no pensamento de Warburg. Adotaremos a palavra “sobrevivência” para nachleben

452


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

México. Querendo, além do mais, escapar do que era para ele “uma história da arte estetizante”, “a disciplina que considera as obras independentemente de suas funções e de suas origens culturais” (WARBURG, 2008, p. 13). Abandona Nova York e viaja para Washington e ali começa suas investigações na biblioteca do Instituto Smithsonian. Philippe-Alain Michaud em Aby Warburg e a Imagem em Movimento, retoma uma nota de Aby Warburg 3 dirigida Kreuzlingen, a qual serve para mostrar o que o historiador da arte pensava da arte: “Do exterior, na superficie da minha consciencia, surge a seguinte questão: sentindo tanto repugnancia ante o vazio da região Este americano, decidi ir ao encontro do conhecimento, ao encontro da aventura, encontro-me em Washington para visistar o Instituto Smithsonian. Ele é o cerebro da consciencia científica da América Oriental, e lá encontrei efetivamente na pessoa de Cyrus Adler, de MM. Hodge, Frank Hamilton Cushing e sobretudo James Money (sem esquecer Franz Boas em Nova York) pioneiros na investigação sobre os índigenas, que me abriram os olhos sobre o significado universal da América pré-histórica e selvagem. […] Além do mais, estava aborrecido com a história da arte estetizante […].”(MICHAUD, 2013, p.193) Na biblioteca no Intituto Smithsonian, Warburg encontrou um livro e uma imagem que segundo ele “deram a base científica e [o] fizeram ver o propósito de [sua] viagem”(MICHAUD, 2013, 193). Era a obra de Norkenklöld sobre a Masa Verde 4. A imagem era, segundo seu próprio critério “uma má ilustração em cores, em grande formato, representando um índio parado diante de um grande falo de rochas onde estava erguido um destes povos.”(WARBURG, 2008, p. 44) Warburg deixando-se levar por sua intuição decidiu fazer o mesmo itinerário de Nordensklöld, depois de ter lido em sua obra as mesmas impressões que ele havia tido sobre os afrescos de Ghirlandaio. O impulso que o motivou a fazer esta viagem já se refere a uma noção na qual retomaremos depois, e que está em relação direta com os estudos da arte florentina: a noção de pathos. Podemos dizer que a construção do

3

Durante este tempo Warburg estava preparando a conferência que ia dar na Clínica de Bellevue, sobre O Ritual da Serpente. 4 Territorio do noroeste de Colorado.

453


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

pesamento em Warburg está amplamente motivada por suas emoções e estes gestos se traduzem no conceito de movimento. Warburg abandona Washington e se dirige a Chicago, e logo depois para Denver (povo que Nordensklöld também havia visitado) para chegar na Mesa Verde. Ali esperava encontar a família Wetterhill (primeira a instalar-se na Mesa Verde), mas não sabendo nada, decidiu seguir seu próprio caminho, abandonando desse modo o itinerário de Nordensklöld. Finalmente, em dezembro de 1895 chega ao Novo Mêxico onde assistiy ao ritual do Antílope, em Santa Fé. Na Mesa Verde, com os povos Walpi e Oraibi, assistiu também ao Baile das Humiskatcinas.

Figura 1 – Aby Warburg com um índio hopi, inverno de 1895-96.

1. Movimento: uma viagem no tempo Em 1923, quase trinta anos depois da viagem até o Novo Mêxico, Aby Warburg pronunciou uma conferência na clínica de Bellevue dirigida por Ludwig Binswanger em Kreuzlingen, Suiça, onde estava internado 5 . Esta conferência fazia parte de um acordo com Binswanger, onde o historiador da arte alemão estava internado havia seis anos para tratar-se de doença mental. Warburg conseguiu do psiquiatra a promessa de deixa-lo partir caso provasse sua cura pronunciando uma conferência aos pacientes da clínica. 5

Esta conferência foi pronunciada em 21 de Abril de 1923 para demonstrar que já não estava doente. Foi internado depois de ter tentado matar sua família em um ato paranóico de perseguição.

454


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Warburg escolheu como tema o ritual da serpente dos índios do Novo México, baseado numa viagem para os Estados Unidos que fez em 1895, quando viveu alguns meses entre os povos Pueblo e Navajo. Warburg porém não testemunhou todas as cenas evocadas em sua conferência, pois voltou para casa sem assistir um ritual essencial: o da serpente. Sua descrição do culto indígena portanto apoia-se em fotografias publicadas por outros autores. Eis um trecho dela: Em agosto, quando a agricultura está numa situação crítica porque toda a produção depende da chuva, é uma dança com cobras vivas que acontece alternadamente em Oraibi e Walpi para trazer a tempestade salvadora. [...] A tarefa [das cobras] é garantir a sobrevivência do índio protegendo o ciclo do milho – que está condicionado pela chuva. [...] Aqui, os dançarinos e o animal vivo formam uma unidade mágica. O mais surpreendente é que, nessas cerimônias com dança, os índios eram capazes de lidar com o mais perigoso de todos os animais, a cascavel, de modo que eles a dominam sem usar a força, e a criatura participa por vontade própria – ou pelo menos sem usar seus poderes de animal selvagem, se ela não for excitada – de cerimônias que duram dias inteiros, o que nas mãos de europeus poderia significar um desastre.” (WARBURG, 2008, pp. 103, 104, 106)

Pela consagração e pela imitação eficaz da dança, as serpentes se tornam mensageiras que, enviadas para as almas dos mortos, provocam uma tempestade capaz de salvar a colheita. Elas não são sacrificadas. Mesmo assim, na opinião de Warburg (2008, p. 110), parece evidente que o espectador considere esta forma de magia religiosa dos índios do Novo México “o traço mais específico da selvageria primitiva, um traço totalmente desconhecido na Europa”. No entanto, afirma o próprio autor, há dois mil anos quando nasciam os ritos na Grécia, país de origem da cultura europeia, as cerimônias “ultrapassavam em horror brutal” as da tradição indígena. É a partir deste momento que o texto de sua conferência, intitulada Imagens do Território dos Pueblos na América do Norte e mais tarde conhecida como Ritual da Serpente, passa a mostrar como este animal é representado e assume diversos significados ao longo da história da arte. Warburg (2008, p. 110) informa que no culto orgiástico de Dionísio, por exemplo, as bacantes dançavam com serpentes em uma mão e portavam em torno de suas cabeças, como um diadema, a serpente ondulante, enquanto que na outra mão seguravam outra serpente que deveria ser despedaçada durante a dança sacrificial à honra divina. Ainda de acordo com o autor, ao contrário do que

455


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

acontece nas danças indígenas do Novo México, “o sacrifício sangrento e delirante é o apogeu e o verdadeiro sentido da dança religiosa grega”. Para Warburg (2008, p. 111), a ideia da serpente como “figura destrutiva surgida do inferno” tornou-se, no mito de Laocoonte assim como no grupo escultórico que o representa, o símbolo trágico mais poderoso. A vingança dos deuses, executada sobre seu sacerdote e seus dois filhos por meio da serpente que os estrangula, torna-se a “encarnação evidente do supremo sofrimento humano”. O sacerdote-oráculo, que quis ajudar seu povo com suas advertências contra a astúcia dos gregos, sucumbe à vingança dos deuses. Assim, a morte do pai e de seus filhos transforma-se em símbolo do sofrimento e desespero na Antiguidade clássica: a morte causada pela vingança de demônios, sem justiça nem esperança de salvação. Ao lado desta serpente, que numa imagem pessimista assemelha-se a um demônio, há um “deus-serpente” em que é possível saudar “a beleza luminosa do humanismo antigo”. Asclépio, cujos “traços são os que ostentam a clássica escultura do salvador do mundo”, é o deus grego da medicina e tem como símbolo uma serpente enrolada em torno de um bastão. (WARBURG, 2008, p. 111). O fato de que a figura da serpente presente no ritual dos índios hopis atravessa distintas épocas da história da arte reforça em Warburg (2008, p. 113) a convicção de que “as práticas artísticas não são autônomas e reivindicam uma análise antropológica”. Warburg passa então a se questionar sobre o que significa a Antiguidade clássica para a arte do Renascimento. Warburg recusa uma leitura estritamente estética das obras astísticas. Na opinião de Giorgio Agambem, “o encontro com a cultura primitiva americana o afastou completamente da concepção de uma história da arte como disciplina especializada”. Em suas anotações para a conferência de Kreuzlingen sobre o ritual da serpente, […] ele repete sua aversão pela visada formal, aproximação “incapaz de compreender a necessidade biológica da imagem, no cruzamento da religião e da prática artística”. Essa posição da imagem, entre arte e religião, é importante para fixar o horizonte de sua busca: seu objeto é a imagem mais do que a obra de arte, o que a coloca decididamente fora das fronteiras da estética (AGAMBEM, 2013, pp. 133, 134).

456


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

O interesse de Warburg no campo da história da arte limitava-se a um período relativamente breve, mas que ele considerava uma das épocas mais importantes da história da humanidade: o final do século XV, apogeu do primeiro Renascimento, marcado por artistas como Botticelli e Ghirlandaio. Mas o que o seduzia em Florença era completamente diferente do que chamava atenção de historiadores da arte convencionais: “Seu objetivo não era captar a individualidade de um artista ou a evolução de seu estilo. Em nunca se preocupou em atribuir uma matriz a um determinado artista ou tomar posição nos debates sobre a história arquitetônica da cúpula de Florença.” A recusa de uma “história da arte estetizante” leva Warburg a realizar em primeiro lugar uma avaliação simbólica das imagens. É um passo importante para o nascimento de uma ciência voltada para o estudo e interpretação do significado dos ícones ou do simbolismo artístico de uma obra em diferentes contextos históricos e culturais: a iconologia 6 ou iconografia. Erwin Panofsky (1995, p. 3), considerado, ao lado de Ernst Gombrich, o herdeiro oficial de Warburg e autor de Estudos de Iconologia (1939), obra de importância estratégica pois procura demonstrar de modo sistemático o método warburguiano. Assim como Warburg em sua conferência sobre o ritual da serpente dos índios norte-americanos estuda como um determinado tema é tratado em diferentes períodos históricos, resultando em representações alegóricas ou emblemáticas de uma visão de mundo.

2. Movimento: encontro com o pathos Warburg notou a mistura de superstições, crenças mágicas, venerações a deuses, fenômenos naturais e animais: um sincretismo de religiões. A cultura dos Índios Pueblos, segundo Warburg, estava contaminada pela presença espanha e católica do final do século XVI (a camada confessional); influência interrompida até o século XVII, mais que reapareceu depois “sem interferir diretamente com o povo Mokis”(WARBURG, 2008, p.31) , esta segunda influência formou uma segunda camada. A terceira camada foi aquela adquirida pela educação norte americana. 6

A iconografia é o ramo da história da arte que se preocupa com o assunto ou o significado das obras de arte, em oposição a sua forma.

457


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Warburg antes de empreender sua viagem para a América do Norte fez vastos estudos antropológicos. Warburg tomou o caminho e o enfoque antropológico para acercar-se de uma cultura que lhe era diferente, o seu propósito compreender a noção de movimento. A grande conclusão na qual chegou Warburg depois dos estudos dos rituais dos índios foi a ideia de sobrevivência que havia encontrado na arte florentina. Um segundo movimento é aquele que podemos identificar quando Philippe-Alain Michaud, que consagrou toda uma obra ao estudo da teoría warburguiana, ao considerar que as investigações do historiador de arte sobre os povos indígenas no Novo Mêxico, se convertiam em anameses que o reconduziam a outro passado. O enfoque de Warburg vinha de dentro: o interior de seu pensamento (terceiro movimento). Seguindo este caminho, e se nos voltarmos para o começo da conferência na clínica de Bellevue – demonstrar que podia construir um raciocínio lógico -, podemos esquecer que ele queria alcançar o pensamento simbólico (movimento final). O movimento até o interior de suas recordações foi o vetor de seu pensamento, metáfora que de maneira inconsciente encontrou na serpente, uma vez que havia compreendido a cosmogonia dos Pueblos e o sentido da Dança da Serpente. A Serpente foi a causa do seu raciocínio. O ritual dos Índios Pueblos não era um jogo sem uma resposta. A Serpente era a causalidade do por qué das coisas, transformandose pessoalmente nessa causa. A Dança da Serpente consistia em pegar a serpente com a boca como meio para fazer chover no período de seca. O Ritual era ao mesmo tempo uma dança animal e uma dança de adoração das estações. Uma dança alternativa à dança de Huminskatcina que se praticava em Orabi e em Walpi. Em Warburg, as formas das imagens que construirá em sua cabeça eram serpenteantes, sinuosas: por um lado vertical, um vetor face a interioridade dos seres, face ao pensamento pré-lógico. Por outro lado, também pode ser horizontal, como o tempo cronológico. A Serpente, por outro lado, simbolizava também o tempo: em uma igreja, no povo de Acoma, Warburg encontrou um dos símbolos pagãos, as mesmas figuras que o índigena, pintor e sacerdote Cleo Jurino, havia desenhado para mostrar-lhe a cosmogonia do povo Moki. Na igreja havia representações de santos, de símbolos dos cosmos no teto:

458


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina “[…] “[…] o movimiento ascendente e descendente da natureza, a escada e a escalada são a primeira experiência da humanidade. É o símbolo de conquista do movimiento ascendente e descendente no espaço, igual ao círculo, a serpente enrolada – é o símbolo do ritmo e do tempo.”(WARBURG, 2008, 22-23)

As análises feitas por Warburg sobre o encontro com as culturas indígenas constituiram uma ruptura com a história da arte e das imagens, como para seus próprios projetos, como seres ontológicos. Warburg por sua parte falaria de um sintoma da cultura. O sentimento que dominava Warburg era totalmente diferente. PhilippeAlain Michaud qualificou o episódio da América como uma “cena de melancolía”. No fundo, o episódio de paranoia pela qual foi internado na clínica partiu de uma profunda empatia pela humanidade. Em uma nota escrita por ele, Warburg deixa a sensação de querer fazer algo de útil a respeito: sentia uma certa culpabilidade, que o fazia pensar no ser humano quando estava enfermo. Efetivamente, de maneira inconsciente, esta vontade se traduz em uma revolução para o estudo das imagens. Existe já aquí uma ideia latente do patético como síntoma generalizado da humanidade, que veremos mais adiante. Mas se continuarmos edificando seu pensamento, através do caminho das emoções, podemos supor que ao sentir uma emoção é passar de um estado para o outro, de um estado de ânimo para outro, é um estado de espírito como se diz em francês état d’esprit. A viagem de Warburg atuou em seu espírito, transformando-se em uma espécie de terapia. Por outro lado, a conferência dada por Warburg em 21 de Abril de 1923, consistia em si mesma uma terapia, na escrita dos relatos autobiográficos e anameses. Depois de ter exposto sua história de viagem ao povo Hopi, Warburg declara: Pude falar livremente durante uma hora e meia sem perder o fio da meada, e pude establecer vínculos relativos com a psicología da cultura em relação estreita com minhas antigas investigações. Me parece, insisto, que nesta conferência meus médicos viram um sintoma muito alentador na totalidade das minhas capacidades e não na tradução e ilustração direta de minhas investigações iniciais no momento em que me encontrava em boa saúde. (MICHAUD, 2013, p.. p. 96)

459


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Uma vez proferida a conferência na clínica de Ludwing Binswanger, a Serpente adquiriu uma dimensão metafórica: era uma figura que representava o veneno e o remédio. Warburg consideraba o Ritual da Serpente excessivo e espantoso, mas foi precisamente o gosto por este gesto, o de colocar uma serpente venenosa na boca, o que se converteu na chava de suas investigações. As imagens de carácter patéticas – no sentido de afeto – que Warburg associou, liberaram o pensamento, como a batida das asas das borboletas, com as quais ele conversava contando seus secredos. Enclausurado em uma clínica, em uma viagem ao interior de sua memória, através da terapia dos relatos autobiográficos, uma memória que desperta o inconsciente, através do deslocamento e do resurgimento de imagens e emoções do passado.

Figura 2 – Abyr Warburg com índio Pueblo

3. O síntoma de uma época Esta memória inconsciente na qual se refiriu Georges Didi-Huberman no prefácio de Aby Warburg e a Imagem em Movimento, em relação a ideia de sintoma – que Warburg compreendeu que era diferente da ideia de signo – servem para fazer a metomínia do sintoma da época. Georges Didi-Huberman destaca o gesto de Michaud de colocar lado a lado a montagem “afásica” e anacrônica de Warburg no Atlas Mnemosyne e sua viagem ao Novo México, onde foi iniciado no ritual da serpente: “em ambos os casos, trata-se não apenas de encarnar as sobrevivências, mas também de criar uma espécie de

460


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

reciprocidade 'viva' entre o ato de saber e o objeto de saber” (MICHAUD, 2013, p. 25. grifo do autor). Ainda no prefácio, Georges Didi-Huberman (2013) reivindica o pensamento de Warburg como definidor dos movimentos do campo da história da arte. Tais movimentos, entretanto, têm seu motor (Warburg) algumas vezes negligenciado. No contexto francês, Didi-Huberman atribui esta espécie de “esquecimento”

ou

“desconhecimento”

da

dimensão

filosófica

deste

pensamento às disciplinas de Henri Focillon, que dedicou obra inteira à noção de sobrevivência, sem qualquer menção à Warburg e, entre os estruturalistas, este apagamento viria em favor do discípulo do alemão, Erwin Panofsky, mais sistemático que o seu mestre. Embora Warburg tenha sido, inquestionavelmente, o fundador da “iconologia”, a ausência de traduções de seus escritos em inglês, língua na qual a disciplina adquiriu grande parte de sua fortuna crítica, Didi-Huberman sinaliza uma diferença fundamental entre aquilo que conhecemos como “iconologia”, proveniente do contexto anglo-saxônico de uma “história social da arte” e o que ela teria significado para Warburg no contexto de uma “ciência da cultura” (Kulturwissenschaft). O respeito que o nome de Warburg inspira hoje, à despeito do quadro descrito, é identificado pelo historiador da arte francês como “referência” o que repercute no campo imobilizando os movimentos que constituem, efetivamente, a metodologia warburguiana: É comum criar uma distância: seja considerando os conceitos de Nachleben e Pathosformel como lugares comuns, fórmulas vazia, ou generalidades carentes de substância teórica; ou decidindo que na era da pósmodernidade essas expressões tornaram-se desgastadas, arcaicas, antiquadas. (MICHAUD, 2013, p. 9)

Deste modo, o panorama apresentado por Didi-Huberman do campo da História da Arte vem reforçar nossa suspeita de que desdobrar os movimentos do mundo em uma epistemologia constitui um desafio ao qual muitos declinam; o que se dá em função da colocação, neste contexto, do sujeito sobre um terreno no qual a razão moderna ocidental manifesta sua fragilidade. Contra a grande erudição e o rico trabalho com fontes textuais e com arquivos, que são os aspectos da obra de Warburg recorrentemente reivindicados nestas reverências, Didi-Huberman recupera a ideia de movimento: […] concebido como ambos, objeto e método, como sintagma e paradigma, como uma característica dos trabalhos de arte e uma

461


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina parada em um campo de conhecimento alegando ter alguma coisa a dizer. (MICHAUD, 2013, p. 9).

O livro de Michaud é primeiramente acerca da imagem do movimento e Didi-Huberman sinaliza 1893, aquele momento em que Warburg formulava suas primeiras teses acerca da sobrevivência das expressões gestuais da Antiguidade nas obras da Renascença consignadas na publicação de seu primeiro ensaio sobre o Nascimento da Vênus, de Botticelli, como momento privilegiado para o investimento analítico de Michaud. Ainda no prefácio ao livro de Michaud, uma conexão evidente e até bastante óbvia entre a sobrevivência – objeto de nossa análise na última parte do presente texto e o pensamento de Warburg é explicitada por DidiHuberman, a partir da experiência de Warburg, em 1895, no Novo México, Estados Unidos: Quando, em 1895, Warburg converteu sua busca histórica em um deslocamento etnológico e geográfico às serras do Novo México, que culminou para ele no ritual da serpente, no qual, eu imagino, as contorções marmoriais do Laocoonte da antiguidade contorceram-se e tomaram vida para ele (MICHAUF, 2013, p. 10)

Aqui, a perspectiva anacrônica de Warburg, a que aludimos acima, manifesta-se. Não se trata, como Didi-Huberman sublinha em outro trabalho, de uma recusa da história, mas justamente o contrário disso. Devemos tomar nota, adverte o historiador da arte francês, de que não existe uma história da pegada (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 12). A objeção a certa tradição historiográfica que conquistou a hegemonia no campo da história da arte reside justamente na ausência, no interior desta epistemologia, dos processos concretos: “Que se dão como um saber-fazer de muito longa duração, aplicável a campos materiais e técnicos extremamente variados" (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 12). É contra uma historiografia que recorreu, frequente e fortemente a abstrações (a noção de estilo pode ser entendida como uma delas), que DidiHuberman inscreve a perspectiva anacrônica.Para Didi-Huberman, o ponto de vista anacrônico se inscreve lá onde falta a história, mas não é para substituir a história que o anacronismo manifesta-se. É, antes, para fazê-la nascer onde, até então, era desconhecida.” (DIDI-HUBERMAN,2013, p. 12). Mas é à obra de Warburg que Didi-Huberman remonta o gesto da junção anacrônica de tempos heterogêneos reunidos na aparição de uma imagem que indaga a respeito de seu pertencimento à história da arte. Em um texto

462


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

dedicado ao retrato florentino no século XV, a noção de Renascença, correntemente entendida como um retorno a certa pureza antiga, é recolocada por Warburg, a partir de uma “impureza fundamental”. Tal impureza, vinculada à pegada (l'empreinte), teria forçado o historiador a complexificar seus modelos de transmissão (“evolução”) das artes: Esta impureza, de repente, foi observada, na beleza expressiva e moderna dos rostos pintados por Ghirlandaio, o gesso frio das máscaras funerárias romanas, a terracota dos Etruscos e a cera votiva das devoções medievais. Todos os tempos se empurrando, se contradizendo como tantos sintomas, nestas imagens de onde Warburg tirou, além desta muito pacífica “tradição iconológica” que sabemos dever a ele, um modelo novo de temporalidade – um modelo contemporâneo e próximo deste trabalhado por Freud -, um modelo complexo disto que ele nomeava a “sobrevivência” (Nachleben). (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 13)

1.4. Mnemosyne: metodologia artística Antropologicamente falando, o anonimato da serva recorda-nos uma das primeiras intuições de Aby Warburg, quando ao ler os trabalhos de Edward B. Tylor sobre os survivals observados no Méxixo por volta de 1860, compreendeu que as sobrevivências surgiam apenas, ao contrário das tradições assumidas, como sintomas transversais, fenômenos unfit, na expressão de Tylor, anacrônicas, desadaptadas, obsoletas, incrongruentes, efémeras, sintomáticas. Assim, em 1895 e 1896, aquando da estadia de Warburg entre os índios do Novo México, interessa-se sobretudo por ritos impessoais, pessoas anónimas e sintomas persistentes, como a mulher Pueblo que ele fotografa no momento em que ela recua prontamente para o interior de sua casa, fugindo ao olho da câmera escura, ou ao alcance do logos ocidental. As figuras e o paradigma da Ninfa ajudam-nos, por fim, a compreender melhor de que modo uma história das imagens deverá encontrar a sua eficácia, surgindo e agindo como saber transversal às disciplinas constituídas, nas ciências sociais, de acordo com limites territoriais mais ou menos definidos. A Ninfa alegoriza o Nachleben - conceito de spbrevivência - concebido por Aby Warburg como um modelo de temporalidade necessário à compreensão da economia de uma memória das imagens que não era irredutível nem aos princíoios idealistas da “imitação dos Antigos”, nem aos

463


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

recursos positivista à mera “tradução” iconográfica. Assim, a Ninfa propõe-nos a complexidade de um modelo trans-iconográfico e trans-histórico. Também encarna e alegoriza a economia do Pathosformel, a “fórmula de pathos”, com que Warburg preocurou descrever as transmissões marginais e os missing links na longa duração da arte ocidental. Não se trata simplestemente de opor ao “estatismo” das figuras medievas a representação do “movimento vivo” na arte do Renascimento, é também necessário compreender os fenômenos de intensificação do movimento que a arte italiana experimentou todas as possibilidades. Ao integrar no atlas Mnemosyne a imagem de uma jogadora de golfe entre moedas antigas e representações de Medeia, Warburg torna evidente a transversalidade temporal do seu conceito de Nachleben. Torna também evidente a transversalidade social da sua noção de Pathosformel, mas sobretudo,

torna

evidente

a

dimensão

crítica

e

política

dessas

transversalidades, sobretudo através da sua noção de Geistespolitik, “política do espírito”, que é inerente a todas as suas análises, as quais são agonísticas, pessimistas, confrontadas como foram, e até a loucura, com as devastações da Primeira Guerra Mundial, aquilo a que ele chamou a “tragédia da cultura ocidental”. Além, como Didi-Huberman lembrou, de ter sido provavelmente rememorada/revivida, de modo um tanto particular por Warburg, nas serras do Novo México, em sua iniciação ao ritual da serpente. Em texto que integra o catálogo da exposição Atlas Mnemosyne, Georges Didi-Huberman retoma o pensamento de Goethe, a partir de sua sobrevivência nos pensamentos de Walter Benjamin e Aby Warburg. De acordo com o historiador da arte francês, a ciência proposta por Goethe pode ser pensada como uma “ciência geral das formas”, marcada por uma ênfase na multiplicidade e nos princípios de transformação (metamorfose) das mesmas. Trata-se de pensar o mundo a partir de seu caráter proteiforme, mais do que a partir de objetos/formas estanques e imutáveis. A gaia ciência nietzschiana, leitmotif nos comentários de Didi-Huberman sobre Warburg, reivindica um saber produzido por aqueles que “estão escutando a música do mundo”, Goethe pode ser considerado um desses “quando observa qualquer coisa segundo a pulsação diastólica (expansão, dissociação) e sistólica (contração,

464


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

unificação) de suas formas em constantes metamorfoses”. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 98). A fim de que uma obra de arte plástica anime-se de verdade quando contemplada, é necessário eleger um momento transitório; um pouco antes nenhuma parte do todo deve encontrar-se nesta postura, pouco depois cada parte deverá ser força a abandoná-la. É assim que a obra vai encontrar cada vez uma vida nova para milhões e espectadores. […] O objeto eleito é um dos mais propícios que se possa imaginar: homens lutando contra criaturas perigosas que não atuam pela sua massa ou potência, mas como forças múltiplas; não ameaçam por um lado somente e, portanto, não exigem uma resitência concentrada em um só lugar, são capazes, graças ao seu comprimento, de imobilizar três homens mais ou menos sem machucá-los. Através dessa paralisia, certa calma e certa unidade se estendem, apesar da importância dos movimentos. Os chamarizes das serpentes são indicados seguindo-se uma gradação. Uma delas o único que faz é enlaçar, a outra está irritada e fere seu adversário. [Além disso] cada figura expressa uma dupla ação e as três se afanam de múltiplas maneiras diferentes. O filho mais jovem levanta o braço direito para respirar mais livremente ao mesmo tempo em que repele a cabeça da serpente com a mão esquerda. Pretende minguar o mal presente e prevenir um mal maior: esse é o grau mais elevado de atividade que pode alcançar em sua situação de prisioneiro. O pai emprega sua força para se safar do poder das serpentes, e ao mesmo tempo seu corpo foge da mordida que lhe é infligida neste preciso instante. O filho mais velho, espantado pelo movimento do pai, procura liberar-se da serpente, que o envolve levemente (GOETHE, 1798, pp. 169-174 apud DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 98).

Conclusões Warburg escreveu: “Frequentemente, me vêm ao espírirto que, como psico-historiador, busco estabelecer a esquizofrenia da civilização ocidental a partir das imagens por um refleto autobiográfico: a ninfa extática (maníaca) de um lado, e o deus fluvial melancólico (depressivo) do outro”. Duas imagens que não são só diferentes em sua forma, mas também na emoção. Esta fórmula “inventada” por Warburg é uma boa ilustração do que seria a Mnemosyne: uma figura do anacronismo que significa Memória. Mnemosyne foi um grande painel de montagem de imagens fotográficas, que podem ser comparadas a montagem cinematográfica. Mnemosyne é o resultado de um trabalho singular (a singularidade do movimento da serpente) face ao universal (as imagens da história do homem), como As Histórias do Cinema de Jean-Luc Godard. Mnemosyne de Warburg não é uma obra de arte, e não existe um original. Existem negativos em vidro, e é tudo. Como conclusão podemos destacar que o proceso analítico levado a cabo pelo teórico das imagens Aby Warburg, foi um proceso animado pelo

465


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

pensamento pre-lógico ou de sobrevivência das imagens do passado como a chamou Warburg. Mas ao mesmo tempo foi um processo motivado pela emoção. Este gesto analítico não é outro que o da análise figural que encontramos na pintura: migração e configuração de um corpo de imagens presentes no cosmos da cultura visual.

REFERÊNCIAS: AGAMBEN, Giorgio. “Aby Warburg e a ciência sem nome.” In: BARTOLOMEU, Cezar. Dossiê Warburg. 2013, pp. 132 a 143 http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wpcontent/uploads/2012/01/ae22_dossie_Cezar-Bartholomeu_AbyWarburg_Giorgio-Agamben1.pdf DIDI-HUBERMAN, Georges. Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010. __________.“Prefácio: O saber-movimento (o homem que falava com borboletas)” In: MICHAUD, Phillippe-Alain. Aby Warburg e a imagem em movimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, pp. 17 a 28 __________. A Imagem Sobrevivente. História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, pp. 177 a 211 GINSBURG, Carlo. “De A. Warburg a E. H. Gombrich: notas sobre um problema de método” -. In.: Mitos, Emblemas e Sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, pp. 41 a 93. MICHAUD, Philippe-Alain. Aby Warburg e a Imagem em Movimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, pp. 175 a 227. PANOFSKY, Erwin. Estudos de Iconologia. Portugal: Editorial Estampa, 1995. WARBURG, Aby. El Ritual de la serpiente. Sextopiso: México, 2008.

466


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A Arte como possibilidade de sensibilização e humanização do jovem e do adulto Sandra Regina Franchi RUBIM (PPE/UEM/CAPES) 1 Ana Paula dos Santos VIANA (PPE/UEM/UNICESUMAR) 2 Terezinha OLIVEIRA (DFE/PPE/UEM/CNPq)

3

Resumo: O objetivo desse texto é tecer considerações sobre a possibilidade de desenvolvimento da sensibilização da pessoa/sujeito, jovem e adulto, por meio da

leitura

de

diferentes

expressões

artísticas.

Percebemos

que as

apreciações de imagens oportunizam a educação e humanização do homem na sua totalidade: o sensível, o ético e o cognitivo. Nesse sentido, observamos uma relação entre a Arte com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na formação/educação

desses

sujeitos. Pela

sensibilidade

o

sujeito

tem

oportunidade de tomar consciência de sua existência e dos valores que a conduzem. A linguagem imagética se constitui como uma linguagem silenciosa revelada aos sentidos (visão, olfato, audição, tato – intuição). Nesse trabalho a compreensão e a sensibilização são indispensáveis. Verificamos, assim, a influência da leitura de imagens na formação de ideias, valores e condutas. Desse

modo,

inferimos

que

a

linguagem

imagética

abre possibilidades de multiplicar o universo da leitura, de forma sensível, as inquietudes de nosso tempo histórico. Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Formação, Sensibilidade, Leitura de imagens. 1

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá (PPE/UEM/CAPES). Professora do curso de Pedagogia da Faculdade de Astorga (FAAST). No Colégio Estadual Vital Brasil atua como professora do Quadro Próprio do Magistério (QPM) da Secretaria de Estado da Educação (SEED). Faz parte do Grupo de Pesquisa Transformação Social e Educação na Antiguidade e Medievalidade (GTSEAM), liderado pela Prof.ª Dr.ª Terezinha Oliveira. Trabalho financiado pela CAPES. 2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá (PPE/UEM). Professora mediadora do curso de graduação em Pedagogia (NEADUniCesumar). Faz parte do Grupo de Pesquisa Transformação Social e Educação na Antiguidade e Medievalidade (GTSEAM), liderado pela Prof.ª Dr.ª Terezinha Oliveira. Trabalho financiado pela CAPES. 3 Professora doutora do Departamento de Fundamentos da Educação e do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá. É bolsista de produtividade junto ao CNPq – PQII. Além de coautora também atua como orientadora desse estudo.

467


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1. Introdução

Com a expansão do capitalismo no Ocidente, em fins do século XIX, constata-se a coligação de, em uma mesma teia de relações, povos diversos cujas especificidades observam-se nos diversos idiomas e formas peculiares de escrita. As transações comerciais e a industrialização aproximaram regiões, transpuseram oceanos e promoveram uma constante mobilidade de pessoas de um ponto a outro do planeta. Nesse panorama, nota-se que a revolução no conhecimento se concentrou não na escrita, mas no registro, reprodução e difusão de sons e imagens. A rapidez com a qual processamos informações visuais constitui um forte argumento em favor do uso das imagens na comunicação social. Vivemos em um mundo repleto de outdoors, de placas luminosas, de sons e imagens diversas. Nesse cenário, as imagens encantam-nos, seduzem ou passam despercebidas. A imagem, como uma linguagem visual universal, constitui-se em uma forma de entendimento afetivo do mundo. Nesse contexto, percebemos a circulação de pessoas, produtos e, principalmente, imagens, as quais nos transmitem, de forma explícita ou implícita, diversas informações e mensagens. Como temos que conviver, diariamente, com essa produção infinita, necessitamos aprender a avaliar essa cultura visual, sua função, sua forma e seu conteúdo, pois a criação e a apreciação

da

arte possibilitam

e

privilegiam

o

aperfeiçoamento

da

sensibilidade do homem, contribuindo, por sua vez, para a sua civilidade. As criações artísticas precisam ser fruídas, despertando os sentidos da sutileza, da sensibilidade estética, do belo, do conhecimento e da visão crítica de mundo. Nesse sentido, confirma Francastel (1993, p. 48): “Apreciaremos melhor a arte do passado e a do presente se lhe conhecermos melhor a significação humana [...] nossa sensibilidade estética só pode se refinar pelo estudo”. A apreciação e a análise de imagens, por meio do conhecimento e da sensibilidade, tornam possível identificar as posições éticas, estéticas e políticas que o indivíduo, como autor da obra, assume diante das lutas históricas do presente em que vive como aprovação ou negação, que são as formas de se relacionar com o mundo. Com efeito, entendemos que a

468


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

capacidade intelectiva do homem nos dá a probabilidade, como potência de ação, de deixarmos a posição de observadores passivos para ocupar a de expectadores partícipes e críticos diante da leitura de textos, imagens, cidades, rostos, gestos, cenas, pintura, dentre outros. Para alcançar esse objetivo, entretanto, é fundamental que o homem, enquanto sujeito de conhecimento histórico, estabeleça contato com diferentes produções de épocas passadas e atuais, observando e identificando informações

nas

mais

diversas

formas

de

linguagem

(oral,

escrita,

iconográfica). Esses procedimentos oferecem ao homem a possibilidade de ampliar o seu olhar, questionar as fronteiras disciplinares e articular os saberes (FONSECA, 2006). Entre essas linguagens destacamos a relevância da utilização das figuras imagéticas, no ensino da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sabe-se que a imagem constitui-se como documento histórico produzido pela sociedade, assim, ressaltamos sua importância para o ensino e a pesquisa já que ela possui um duplo caráter: o informativo e o formativo. Enfatizamos, também, o grande valor da leitura da imagem, no ensino da História, enquanto possibilidade de despertar a sensibilidade humana. Percebe-se que a complexidade do mundo contemporâneo exige dos homens sentimentos, conhecimentos e sensibilidade para pensarem e agirem diante de situações novas. Sob este aspecto, o princípio norteador de qualquer trabalho artístico seria a possibilidade de todas as artes contribuírem para a arte de viver. É nessa perspectiva que desenvolvemos nosso trabalho. Entendemos que a arte, como linguagem humana, acompanha as mudanças históricas e consequentemente a forma de viver em sociedade. Temos, assim, como finalidade geral, neste artigo, abalizar a necessidade de a Educação adentrar no campo das imagens. A maneira pela qual a arte se direciona para a sensibilidade oportuniza a materialização das experiências reais, permitindo, então, a abertura da sensibilidade para os fatos exteriores ao indivíduo.

2. A Relação da Arte com a Educação de Jovens e Adultos

469


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Sabe-se que as Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação de Jovens e Adultos (2004) propõem o compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral. Esse documento também privilegia o respeito à diversidade cultural, à inclusão e ao perfil do educando. Dessa forma, a organização da proposta pedagógica do ensino da Educação de Jovens e Adultos pauta-se na concepção sócio-interacionista, a qual dá ênfase ao uso social dos diferentes gêneros textuais. A concepção do ensino das diferentes disciplinas na modalidade EJA pressupõe ações pedagógicas pautadas na construção do conhecimento de forma crítica, reflexiva, engajada na realidade, de modo a privilegiar a relação teoria-prática, na busca da apreensão das diferentes formas de apresentação do saber. Nesse sentido, a organização do planejamento pedagógico implica a reflexão do conhecimento histórico, em diferentes temáticas que exploram os distintos gêneros discursivos, com o objetivo de analisar as diversas linguagens, seja na forma verbal ou não verbal: iconográfica (imagens, desenhos, filmes, charges, outdoors, entre outros), cinética (sonora, olfativa, tátil, visual e gustativa) e alfabética, nos diferentes níveis. Consideramos que uma das razões da Educação é entender o processo educativo por meio das ações sociais. Por isso, salientamos que nossa abordagem da linguagem imagética situa-se nos campos da História Social e da Educação, os quais têm como uma de suas finalidades a compreensão das origens das instituições, dos conteúdos e dos pensamentos que permeiam a educação contemporânea. Com base em seus fundamentos, definimos nosso olhar para as imagens como possibilidade de nos aproximarmos da compreensão que os homens têm ou tinham do seu tempo e espaço e das relações sociais que caracterizam suas vidas. Acreditamos que cada momento histórico produz uma determinada forma de pensar, correlacionada à maneira como se constrói a existência do homem. Assim, o discurso imagético, tal como outras linguagens humanas, escrita ou oral, é construído nas relações sociais. Desse modo, podemos afirmar que, por meio das imagens, constroem-se discursos, cujos sentidos se difundem com uma intenção formativa para uma construção social. Nesse sentido, acentuamos que a abordagem educacional em nossa pesquisa está relacionada ao entendimento de que a Educação ocorre e

470


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

perpassa as relações sociais, como uma exigência de formação do homem para a vida em sociedade. Pretendemos apresentar a linguagem imagética em correlação com as construções sociais e educacionais, de forma a instigar os leitores a refletir sobre a importância do tema para a atualidade, uma vez que “[...] uma ciência nos parecerá sempre ter algo de incompleto se não nos ajudar, cedo ou tarde a viver melhor” (BLOCH, 2001, p. 45). Observamos que a imagem tem em si a probabilidade de transmitir a construção

de

uma

interpretação

de

certo

acontecimento

e,

concomitantemente, a projeção de uma intencionalidade daquele que faz o discurso. Podemos indicar que, em toda linguagem, escrita, falada ou imagética, há uma intenção de ensinar ou de aprender. A História oferece-nos oportunidade de se compreender as produções humanas, em especial a arte e a educação, como resultantes das múltiplas vinculações articuladas pela dinâmica social e não da ação de indivíduos isolados, independentes do contexto que os cerca. No mundo globalizado que caracteriza a atualidade, verifica-se, em linha ascendente, a perda da criticidade dos indivíduos em relação ao contexto social em que vivem, bem como em relação a referenciais éticos e morais. O resultado é um embrutecimento que distancia cada vez mais os homens uns dos outros. Nota-se a falta do engajamento das pessoas em causas que convergem para o bem viver coletivo, para dar novos sentidos à existência individual. Com base nessa reflexão entendemos que sensibilidade é condição de vida. Nesse processo, percebemos que a leitura de imagens permite gerar uma nova sensibilidade, disseminar novos valores, ideias e comportamentos indispensáveis para o desenvolvimento e a conservação da sociedade, tornando-se um instrumento de educação dos homens. Dessa forma, atribuímos à sensibilidade um papel de destaque ao processo de formação humana.

3. A apreciação imagética como possibilidade de sensibilização e humanização

471


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Sabe-se que a imagem artística sempre existiu. Paralelamente a ela, produziu-se um discurso, uma preocupação sobre sua natureza, seus poderes, suas funções. Com o advento do Renascimento verificou-se uma reflexão filosófica em torno da arte, da qual tinha a apreciação da beleza como tema fundamental. Foi nesse período que ocorreu a união teórica do belo com a arte. Passou-se a valorizar, além do universo material, o sensível. Shaftesbury (1671-1713), pioneiro da estética, já falava que o belo revelava-se, além das impressões visuais e auditivas, por intermédio de uma visão interior. Para ele, a dimensão do belo estava aberta ao espírito por meio da sensibilidade. O belo captado por intermédio da visão e da audição era relacionado imediatamente com uma ordem de sentimentos, de emoções. Dessa tendência, surge no século XVIII uma nova disciplina filosófica, responsável pelo estudo do belo e suas manifestações na arte. Alexandre Gottlieb Baumgarten (1714-1762), fundador dessa teoria, denominou-a de estética 4, termo derivado do grego aisthési, o qual estava relacionado com o que é sensível (AUMONT, 1993). Em relação ao conceito de estética Hegel (1996) afirma que estética é a filosofia, é a ciência do belo, do belo artístico, que exclui o belo natural. Para ele, o belo artístico é superior ao belo natural, pois o belo artístico é objeto do espírito (superior à natureza); tudo que passa pelo espírito é superior ao natural. Nesse sentido, o autor afirma que “[...] a arte foi para o homem instrumento de consciencialização das ideias e dos interesses mais nobres do espírito. Foi nas obras artísticas que os povos depuseram concepções mais altas [...]” (HEGEL, 1996, p. 5). De seu ponto de vista as representações (diferentes formas pelas quais a arte se efetiva: pintura, escultura, literatura, teatro e outros) só se concretizam quando se submetem ao espírito humano, o qual se constitui como o ápice da obra de arte. O espírito é o elemento que possibilita, dentro da filosofia da arte, as reflexões acerca do belo. Assim, quando se fala de imagens, são infinitas as possibilidades de abordagem que se abrem ao pesquisador, que, por isso, considera a pertinência de buscar uma formação que lhe ofereça a capacidade de compreendê-las.

Segundo Nunes (2000, p. 12) do grego aisthesis originou-se o termo estética, o qual significava “[...] o que é sensível ou o que se relaciona com a sensibilidade”.

4

472


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

A obra de arte possui sentidos 5, ou seja, uma apreensão entre a intenção e o resultado, que, de imediato, mostram-se ininteligíveis, ocultos no seu interior. Entretanto, embora consideremos que o tempo, a história, os contextos sociopolíticos e culturais estejam, por questões históricas, distantes de nós, existe a possibilidade de se transpor esses obstáculos que perpassam acontecimentos tanto individuais quanto públicos. A arte concebida como modo de ação produtiva do homem constitui-se como um fenômeno social e parte da cultura. Ela está relacionada com a totalidade da existência humana, conectada com o processo histórico e possui a sua própria história, que correspondem estilos e formas definidas. Suscita questões de valor tanto na esfera coletiva quanto a existência individual, concernentes tanto ao artista que cria a obra de arte quanto ao contemplador que sente seus efeitos. Por fim, movidos pela preocupação de apreender, decifrar o sentido de uma obra, faz-se necessário buscar o entendimento do sentido das obras e do trabalho artístico, compreendidos enquanto significação e direção (CAUQUELIN, 2005). Verificamos, assim, que, para analisá-las, é preciso conhecimento da especificidade dessa linguagem, de seus limites e probabilidades. Nesses termos, mencionamos a contribuição de Francastel (1993), que acreditamos ser bastante significativa. O mundo visual, afirma o autor, não só possui sua lógica própria, como ainda funda um modelo particular de atividade produtiva, ou seja, um pensamento plástico ou figurativo. Dessa forma, existem valores e sentidos que somente as imagens possuem; elas transmitem informações para o intelecto com base em regras específicas, experiências, percepções e esquemas representativos do pensamento e, por isso, não são substituídos por outras formas de linguagens. Percebemos

que

além

da

receptividade

emotiva,

exige-se

do

contemplador um desenvolvimento intelectual. Percebe-se a necessidade de se pautar em alguns elementos para, ao apreciar e analisar as imagens, identificar as posições éticas, estéticas e políticas que o indivíduo criador assume quando expressa os embates de seu tempo histórico.

5

Cauquelin (2005, p. 95-96) define sentido como “[...] a apreensão de uma unidade entre intenção e ‘resultado’. O sentido é produzido, ele não habita simplesmente a obra bruta, ele é construído pelo trabalho de quem procura estabelecê-lo, tornando-o apreensível”. Nesse trabalho a compreensão é o fenômeno humano por excelência.

473


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Nessas condições, o conhecimento é indispensável para evitarmos interpretações singelas, daquilo que acreditamos compreender de uma obra, uma vez que ela faz parte de um legado comum, de um mesmo contexto cultural e de um mesmo momento histórico. Apontamos, então, a necessidade da Educação adentrar no campo das imagens e das linguagens tecnológicas. Torna-se crucial desenvolver a sensibilidade humana, ampliando, assim, a dimensão da reflexão. Acreditamos que esses requisitos podem ser desenvolvidos por meio da capacidade reflexiva dos homens e do conhecimento. Sublinhamos que o conhecimento é um elemento fundante da formação humana. Isto é um desafio histórico posto a cada dia para os debates que permeiam a Educação. Torna-se, assim, válido considerar que, segundo Nunes (2000), a arte, como produto da práxis cotidiana, é uma forma de ação que traz em si a potencialidade de influir nas atitudes humanas. Desvenda-nos o humano, propiciando a sua interiorização e assimilação à experiência, agindo, assim, sobre a nossa forma de agir e de pensar. Consideremos suas palavras: As grandes, autênticas e legítimas obras de arte possuem capacidade de atrair a consciência e de fazê-la aderir ao que instantaneamente revelam. [...] dilatando a consciência, tornando-a mais receptiva aos contrastes da vida, ela pode abrir possibilidades para a ação prática. Sem conduzir diretamente nem ao compromisso moral nem à atividade de caráter social ou político, é uma forma de apelo, de solicitação, capaz de despertar a consciência moral para a descoberta dos valores éticos, inclusive os sociais e políticos (NUNES, 2000, p. 88).

Para o autor, portanto, a arte não tem um fim moralizante determinado; muitas vezes, pode até se contrapor a padrões morais convencionados. Assim, embora não considere conveniente despojá-la de fins éticos e afastá-la da realidade, afirma que, por ser ampla, abarcando o mundo criado pelo artista, ela revela as potencialidades do ser humano, proporcionando-lhe uma visão mais clara e compreensiva do contexto histórico em que foi produzida. Dito de outra forma, nas palavras do autor supracitado “[...] é revelando as possibilidades da consciência moral e não adotando uma moral, que arte cumpre a sua finalidade ética” (NUNES, 2000, p. 89).

474


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Por meio dessa reflexão, podemos verificar que a arte, como uma questão própria da filosofia, contribui para o processo de reflexão a respeito do homem e de sua participação na totalidade, no universo. Nestes termos, ela tem um papel no processo de humanização. Cabe aqui considerar os apontamentos de Morin (2002) sobre a ética do gênero humano. Para ele a ética se fundamenta na consciência de que o ser humano é, ao mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade e parte da espécie. Assim, para que o desenvolvimento humano ocorra, o homem deve, também, buscar a autonomia individual, as participações comunitárias e a consciência de pertencer à espécie humana. É preciso educar com base em valores éticos, estéticos e políticos, induzindo o indivíduo a construir sua identidade social e coletiva e contribuir para a construção de uma sociedade solidária que vise o bem comum. Observamos que, na nossa sociedade, falar de fruição, de estético, de valores, tem sua relevância. Verifica-se, cada vez mais, a perda da consciência crítica a respeito do contexto em que vivemos, bem como de referenciais éticos e morais. Consideramos que o ser humano não é, por natureza, civilizado, mas possui uma potencialidade para alcançar esse nível. O processo de construção e desenvolvimento da sensibilidade humana, que abarca o processo dialético da construção homem-mundo, não se dá na individualidade, pois a práxis humana é coletiva, é social, é histórica. Enfatizamos, assim, com base nas análises feitas até aqui, que, na perspectiva da História e da Educação, a ética e a moral são condições indispensáveis para o desenvolvimento e a conservação da sociedade. Percebe-se uma intrínseca relação entre a arte e a educação. Por isso, é importante considerar o fato de que a arte pode despertar a sensibilidade humana, virtude que, a nosso ver, é imprescindível àqueles que contribuem para o processo de formação do ser humano. Diante disso, quanto mais acesso ao mundo da cultura - arte, filosofia e ciência - o homem tiver, tanto mais humano ele se fará, mais terá condições de desenvolver e de aprimorar sua humanidade. Partimos da premissa de que a arte, assim como todos os demais produtos da criação humana, a exemplo dos costumes, das leis, convenções sociais, mitos, é eminentemente histórica e social, ou seja, nasce na e para a sociedade, sendo datada historicamente.

475


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Tanto no processo criativo quanto no ato de fruição, ela é uma fonte de humanização e educação do homem; por meio de seu universo simbólico, levao a formas diferenciadas de sentir, perceber e expressar sensivelmente o mundo e as dimensões humanas (PEIXOTO, 2001). Como atividade do espírito e socialmente datadas, a arte, além de produzir os objetos artísticos, produz também o artista, um ser que sente, percebe, conhece, reflete e toma posição diante do mundo em que está inserido. Verifica-se que por meio dela ao mesmo tempo em que se aprende se educa, bem como se adquire a capacidade para intervir sobre o real; tanto o artista quanto o público fruidor têm possibilidade de se educar, ou seja, crescer e enriquecer como seres humanos. Constatamos, pois, a relevância da formação humana para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. O indivíduo deve ser capaz de perceber, refletir, ponderar, sintetizar as informações ofertadas pelo mundo, bem como de elaborar novos conhecimentos sobre esse arcabouço, ser capaz de se deslocar do senso comum para a consciência filosófica, utilizando tudo isso em sua prática social, transformando sua realidade. Para tanto, deve desenvolver sua sensibilidade (BARROCO, 2007).

5. Considerações Finais

Nas várias reflexões que caracterizam o fenômeno educativo na atualidade, em todas as áreas do saber, perpassa a ideia de que o mundo contemporâneo exige dos homens sentimentos, conhecimento e sensibilidade que o auxiliem a pensar e agir diante de situações novas. Nossas atitudes devem estar alicerçadas na ética, na moral e nas virtudes. Esses requisitos são desenvolvidos pela capacidade reflexiva dos homens, pelo conhecimento, ou seja, pela autonomia intelectual. Por meio do conhecimento, o homem toma consciência do papel que deve desempenhar na sociedade, contribuindo para sua transformação e preservação e também para o desenvolvimento humano. Elias (1995) sublinha que apreendemos melhor o contexto da nossa própria vida quando aprofundamos a vida de homens que pertenceram a outras sociedades. Os homens têm inteira liberdade de decidir que valores e juízos de valor querem seguir. Há, porém, uma forte tendência para esquecer as

476


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

limitações e as pressões a que nos sujeitamos pelo simples fato de aceitarmos como nossos os valores e os juízos de valor que preferimos. Enfatizamos, pois, que a sociedade deve ser composta de indivíduos ligados por laços de responsabilidade, de comprometimento, seja em relação uns com os outros, seja em relação à realidade, cuja destruição leve à perda dos indivíduos. A audácia ou intrepidez é instintiva e impulsiva, mas a coragem se adquire por meio da educação e dos costumes, pela crença de que se está fazendo algo necessário para o bem comum. Consideramos, pois, que o conhecimento que os homens construíram é que tornou possível a convivência entre eles, ou seja, com base na educação, eles formaram a sociedade em que vivem: suas instituições, crenças, filosofia, arte e ciência. Nesse

sentido,

a

linguagem

imagética,

como

construção

de

conhecimento na Educação de Jovens e adultos, necessita, para a intelecção de sua sistematização, que o sujeito desenvolva certas competências que o auxiliem a sentir e a significar a obra de arte. Acreditamos que o olhar e o gosto podem ser transformados pelo conhecimento. Quanto mais se conhece mais se aprecia. Essa sensibilidade pode resultar ao homem maior entendimento de sua realidade histórica e social, das inquietações e indagações de sua temporalidade. Entendemos que as artes refletem a realidade social e, concomitantemente, traz em si o potencial da superação dessa realidade. Aceitamos, portanto, a possibilidade concreta de revitalização da sensibilidade como meio de humanizar o ser humano, desenvolvendo nele, além da sensibilidade, a solidariedade, a satisfação em participar de projetos coletivos. Assinalamos, enfim, a possibilidade de, por meio da imagem, desenvolver a sensibilidade humana, de educar e humanizar o homem na sua totalidade: o sensível, o ético e o cognitivo. Uma educação que se processa com esse objetivo terá condições de ser mais efetiva. Desse modo, a condição humana deve ser o objeto essencial de todo o ensino. Por meio do conhecimento, o homem toma consciência do papel que deve desempenhar na sociedade, contribuindo, por sua vez, seja para a transformação dessa sociedade seja para a sua preservação e desenvolvimento humano. Postulamos, nessas condições, que o entendimento do mundo pode dar-se pelo entendimento da arte. Para tanto, a sensibilização humana é imprescindível.

477


Resumos 19-25 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

REFERÊNCIAS: AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1993. BARROCO, Sonia Mari Shima. Psicologia educacional e arte: uma leitura histórico cultural da figura humana. Maringá: Eduem, 2007. BAUMGARTEN, Alexander Gottlieb. Aesthetica. Frankfurt/Oder: Kleyb, 17501758. BLOCH, Marc Léopold Benjamim. Apologia da história: ou ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. São Paulo: Martins, 2005. ELIAS, Norbert. A sociedade de corte. Lisboa: Editorial Estampa, 1995. FRANCASTEL, Pierre. A realidade figurativa: elementos estruturais de sociologia da arte. São Paulo: Perspectiva, 1993. FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de história. Campinas: Papirus, 2006. HEGEL, Georg Wilhelm Friedric. Curso de estética: o belo na arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2002. NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. São Paulo: Ática, 2000. PARANÁ. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos no Estado do Paraná (versão preliminar), Curitiba, 2004. PEIXOTO, Maria Inês Hamann. Relações arte, artista e grande público: a prática estético-educativa numa obra aberta, 2001. 259 f. Tese (Doutorado em História, Filosofia e Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2001. SHAFTESBURY, Anthony Ashley Cooper. Plasticks, or the original, power and progress of the designatory art. Editado por W. Benda, W. Lottes, F. A. Uehlein e E. Wolff. Frommann-Holzboog, Stuttgard, 2001, Aesthetics, I, 5.

478


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Fotografia como suporte da memória coletiva VILLALBA, L.F. (UNIGRANRIO/RJ) 1 Resumo: Ao olharmos uma foto, instantaneamente nos remetemos ao dia em que ela foi feita, ou se ela não faz parte da nossa história, tentamos identificar a qual momento nos traz aquela imagem. Em sua obra A Memória Coletiva, Halbwachs nos indaga a respeito da relevância de “reconstruir ou reconstituir a noção histórica de um fato que certamente aconteceu, mas do qual não guardamos nenhuma impressão, para se construir uma lembrança em todas as suas peças.”. Este trabalho busca uma discussão acerca da fotografia como suporte da memória coletiva pensada por Halbwachs. Passando por algumas discussões sobre memória, analisando a importância dos álbuns de família e pela Análise Iconográfica e Interpretação Iconológica de Panofsky.

Palavras-chaves: Fotografia; Memória Coletiva; Iconografia.

1 Professor Universitário, Publicitário, Fotógrafo e Historiador. Mestrando em Letras e Ciências Humanas pela Universidade do Grande Rio.

479


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1 –Introdução

Ao olharmos uma foto, instantaneamente nos remetemos ao dia em que ela foi feita, ou se ela não faz parte da nossa história, tentamos identificar a qual momento nos traz aquela imagem. Em sua obra A Memória Coletiva, Halbwachs nos indaga a respeito da relevância de “reconstruir ou reconstituir a noção histórica de um fato que certamente aconteceu, mas do qual não guardamos nenhuma impressão, para se construir uma lembrança em todas as suas peças.” (p.91).

Ele assinala que às vezes, para conseguirmos reconstruir uma lembrança, é necessário trazer uma espécie de “semente da rememoração.” (p.32). A fotografia pode ser encarada como um tipo dessa semente. Quando Halbwachs fala das diferenças entre memórias coletivas e memória histórica, diz que na memória, o grupo tem a confirmação de que continua o mesmo, passando a buscar sua identidade através do tempo, já a história, deixa esses intervalos de lado transformando esse período em cotidiano, sem alterações relevantes. É certo que a memória é tema cada vez mais discutido, gerando muitas observações e consequentemente discordâncias entre autores como no caso de Andréas Huyssen, que sinaliza que a abordagem dada por Halbwachs não se encaixa mais na dinâmica atual da mídia e da temporalidade, da memória, do tempo vivido e do esquecimento, questionando-se a possibilidade de haver a existência de formas de memória consensual coletiva e, no caso delas não existirem, de que forma a coesão social e cultural pode ser garantida sem ela. Huyssen vai ainda mais longe, e levanta a questão de o fato desse aumento da procura por uma memória talvez possa representar também um aumento do esquecimento. Com base nessas pequenas observações e em outros autores relevantes para o assunto, o presente trabalho buscará discutir a participação da fotografia no processo de construção da memória, reconstituição de passados, funcionando como semente, estopim, estalo, etc. para a explosão de sentimentos que ela mesma desperta.

480


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

2 –Fotografia e Memória Memória: “Substantivo feminino, Faculdade de reter e recordar impressões

e

conhecimentos

adquiridos

anteriormente,

reminiscência,

recordação, lembrança.” 2 Os conceitos de memória aqui trabalhados vão muito além deste que o dicionário nos revela. Pois nos deparamos aqui com vários tipos de “memórias”. Porém devemos nos lembrar que o foco desse trabalho é debruçar sobre o fato da fotografia disparar o gatilho da memória em nós. Toda e qualquer fotografia, além de ser um resíduo do passado, é também um testemunho visual no qual se pode detectar – tal como ocorre nos documentos escritos – não apenas os elementos constitutivos que lhe deram origem do ponto de vista material. No que toca à imagem fotográfica, uma série de dados poderão ser reveladores, posto que jamais mencionados pela linguagem escrita da história. Por outro lado, apesar de sua aparente credibilidade, nelas também ocorrem omissões intencionais, acréscimos e manipulações de toda ordem. (KOSSOY, 2001)

É preciso que haja um testemunho para que um fato se perpetue e se torne memória para um grupo. A esse testemunho, segundo Halbwachs, recorremos “para reforçar ou enfraquecer e também para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já tivemos alguma informação” (HALBWACHS, 2006). Mas o que gostaria de destacar e fazer uma relação com a fotografia, é que, além disso, ele diz que para confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários testemunhos, no sentido literal, não é preciso que tenhamos indivíduos presentes naquele momento para que ele realmente tenha existido. Nesse caso, bastaria que eu visualizasse uma imagem capturada pelas lentes de uma câmera sobre aquele fato, paisagem, viagem, etc. e eu automaticamente começaria a confirmar aquela lembrança, criando uma memória mesmo sem ter estado lá. Por ser considerada a captação de um instante ou o "congelamento da uma realidade" e em razão de seu efeito depender da existência de um objeto real diante das lentes e de um indivíduo que "aperta o botão" (testemunha 2

FONTE: Dicionário Aulete online (http://www.aulete.com.br/memoria) Acesso: 25/07/2014

481


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

ocular de tal fato), a fotografia nos fornece (ou deveria nos fornecer) provas. Sua natureza parece ser muito próxima à da denúncia, pois geralmente a comprovação de um acontecimento é mais rápida quando há fotos dele. "A fotografia pode constituir perfeitamente a prova irrefutável de que certo evento ocorreu." (SONTAG, 1981) Sobre isso, é importante pensarmos que quando observamos uma fotografia, devemos estar cientes de que a nossa compreensão do real será, sem querer, influenciada por uma ou várias interpretações anteriores. Por mais isenta que possa parecer, o passado sempre será visto ali com os olhos do fotógrafo que optou por um determinado ponto de vista, desde a captura, passando pelo processamento (seja ele digital ou analógico) até a imagem final. Entre o que está sendo fotografado e a imagem final, ocorreram inúmeras interferências que podem alterar a primeira informação. Tal fato ocorre mais vezes no fotojornalismo, aonde as imagens são associadas a textos, que orientam a leitura desta com objetivos nem sempre honestos, digamos assim. Essas interferências são explicadas por Kossoy quando ele diz que o fotógrafo funciona como um filtro cultural (KOSSOY, 2001) e que outros filtros são colocados ali como o do contratante, ao fazer certo uso da imagem, alterando de certa maneira a informação do ocorrido.

Portanto, apesar da aparente neutralidade e imparcialidade do olho da câmera, a fotografia será sempre uma interpretação, pois o fotógrafo quando ali está, prestes a apertar o botão, ele também está carregando consigo toda a bagagem cultural que ele detém, todos os conceitos e preconceitos, fazendo com que esse seja o seu "filtro". Apesar do amplo potencial de informação que essa imagem carrega consigo, ela não substitui a realidade tal como se deu no passado. Na verdade, ela nos traz informações visuais de um momento, um pedaço do real, que foi selecionado (pelos filtros do fotógrafo, contratante, etc.) e organizado de acordo com as suas necessidades. Corroborando com esse pensamento encontramos em Pollak um bom exemplo, o das datas oficiais: "Todos sabem que até as datas oficiais são fortemente estruturadas do ponto de vista político. Quando se procura enquadrar a memória nacional por meio de datas oficialmente selecionadas para as festas nacionais, há muitas vezes problemas de luta política."

482


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

(POLLACK, 1992) Sacramentando assim que a memória é um fenômeno construído.

3 – Os álbuns de família e a memória coletiva

A memória é seletiva, nem tudo fica gravado e registrado (POLLAK, 1992). Nós mesmos fazemos essa seleção. Nos álbuns de família, por exemplo, só se guardam momentos felizes, apesar de em alguns álbuns do século XIX e início do XX terem em suas páginas fotos de entes queridos mortos (prática comum nesse tempo) aonde todos os momentos da família deveriam ser registrados. Até o último, nesses casos.

Para Halbwachs, mesmo que aparentemente particular, a memória acabará se remetendo a um grupo; o indivíduo traz em si a lembrança, porém este mesmo indivíduo está interagindo na sociedade, já que “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos” (HALBWACHS, 2006). O exemplo dado por ele de um grupo de uma turma, e seu professor, é bem esclarecedor quando se fala da importância do grupo para a memória e nos casos em que outros reconstroem para nós eventos que vivemos com eles:

Cada um dos membros daquela sociedade era definido para nós por seu lugar no conjunto dos outros e não por suas relações com outros ambientes, que ignorávamos. Todas as lembranças que poderiam ter origem dentro da turma se apoiavam uma na outra e não em recordações exteriores. Assim, por força das circunstâncias, a duração de uma memória desse tipo estava limitada à duração do grupo. (HALBWACHS, 2006, p.35)

Enquanto os alunos têm uma facilidade maior de se lembrarem de momentos vividos pela turma e destacarem sempre a presença do professor, este, por não fazer parte apenas daquele grupo específico e por viver experiências semelhantes com outros grupos e também por estar menos envolvido do que os alunos no grupo em que ambos faziam parte, não recupera facilmente a mesma lembrança. A memória individual não deixa de

483


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

existir, mas está presente em contextos variados, com a presença de diferentes testemunhas, assim permitindo que haja uma transposição da memória de sua natureza pessoal para se converter num conjunto de acontecimentos em comum de um grupo, passando de uma memória individual para uma memória coletiva. Isso nos leva a pensar que há uma estreita relação entre memória individual e memória coletiva, pois o indivíduo não consegue ter lembranças de um grupo com o qual suas memórias não se identificam. A constituição da memória de um indivíduo é uma junção das memórias dos grupos os quais ele participa e sofre influência, seja na família, na escola, em um grupo de amigos ou no ambiente de trabalho. O indivíduo participa então de dois tipos de memória (individual e coletiva). Nossa memória se aproveita da dos outros, mas para que isso aconteça não basta que os membros daquele grupo nos relatem sobre o assunto, é preciso que nossas memórias tenham "pontos de contato", para que as lembranças sejam construídas sobre uma base comum. (HALBWACHS, 2006) Transportando isso para o lado da fotografia, podemos dizer que a família, ao relatar certos eventos, ou guardar determinados objetos, principalmente álbuns de fotografia, determina o que deve ser lembrado e preservado da ação do esquecimento (estão sendo seletivos e construindo essa base comum ao mesmo tempo). Nenhum grupo social tem sua eternidade garantida, por isso podemos até fazer um questionamento em cima da teoria de Halbwachs no que diz respeito ao grupo: Já que esses grupos detém essa memória, com o fim deles seria também o fim destas lembranças? Por isso essa preocupação da família em manter a identidade desse grupo através da preservação e transmissão de sua memória. Nesta luta pela "resistência da memória" o álbum de fotografias ganha destaque, porque ali estão representadas realidades. Todos estão guardados naquelas páginas, e é como se retornassem quando as abrimos e folheamos. Bisavós, avós, primos, tios, etc. aqueles que já se foram e quem ainda está por aqui. Novos bebês que chegam e os anciãos. Muitas vezes esses álbuns são confiados à apenas uma pessoa, criando assim um guardião de memórias, que detém a chave desta "máquina do tempo". Por intermédio das fotografias, diz Susan Sontag, cada família podia construir uma crônica de si mesma. “Pouca importância têm as

484


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

atividades que são fotografadas, contanto que se tirem fotografias e que essas sirvam de lembranças.” (SONTAG, 1981). Mesmo que a lembrança corresponda a um fato já distante no tempo, o contato com as pessoas que também vivenciaram aquelas experiências, ou com os lugares em que elas aconteceram permite a rememoração daqueles fatos, numa relação entre memória individual e memória coletiva, e na fotografia o indivíduo pode ter contato com os dois ao mesmo tempo: o lugar onde o fato ocorreu e seus protagonistas.

4 – Análise Iconográfica X Interpretação Iconológica Sem dúvida, a fotografia desempenha um papel simbólico na legitimação da família, mas há que se saber ler o que não está explícito, principalmente das fotografias posadas e que tem um "contratante" por trás. Para o historiador (mas não só para ele) é altamente recomendado que não tenha apenas uma visão romântica e contemplativa como diz Miriam Moreira Leite:

convém distinguir, na leitura da fotografia, o que ela reproduz da condição do retratado, o que silencia desse grupo e os indícios que permitem o observador perceber ou sentir outros níveis de realidade: sentimentos, padrões de comportamento, normas sociais, conformismo e rebeldia. (LEITE, 1993 Apud MAUAD, 2008)

Usando como referência Panofsky e Kossoy, podemos chegar nessas pequenas definições: A Análise Iconográfica tem o intuito de detalhar sistematicamente e inventariar o conteúdo da imagem em seus elementos icônicos formativos, o aspecto literal e descritivo permanece. Situa-se ao nível da descrição, e não da interpretação. A Interpretação Iconológica tem o intuito de “contar a história” daquela imagem, percebendo na imagem o que está nas “entrelinhas”, como fazemos nos textos. Associando a isso fatores sociais, econômicos e políticos, teremos condições de recuperar micro-histórias implícitas nos conteúdos das imagens. Para ilustrar o que estamos dizendo, vamos reproduzir aqui uma análise de uma fotografia, de autoria de Guilherme Gaensly, feita por volta de 1902-

485


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

1903 numa fazenda do interior do Estado de São Paulo. O título é A Colheita do Café.

4.1 Análise Iconográfica

Na imagem, vemos um grupo de colonos - provavelmente imigrantes realizando a colheita em um cafezal numa fazenda na região de Araraquara (SP). Na época que próxima a colheita, geralmente em Maio a tarefa é preparar tudo para os dias de trabalho. Durante o período da colheita, todos da família de colonos participavam do trabalho, mesmo as crianças, como podemos observar na foto. A colheita é feita por derriça; as cerejas derriçadas, juntamente com as folhas e os pedaços de galho são arrastados para fora das saias dos cafeeiros. Limpas as cerejas com as peneiras são conduzidas para o lavador ou diretamente para o terreiro. A colheita no pano, que aparece retratada no centro da foto, evita que o café derriçado entre em contato com a terra.

486


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

Outro aspecto importante é como os "personagens" desta foto se apresentam. Nenhum deles está olhando para a câmera, dando um tom de naturalidade e harmonia com a paisagem montanhosa e o carro de bois, traduzindo tudo num belo trabalho de composição.

4.2 Interpretação Iconológica A serenidade mostrada, na verdade mascarava uma dura realidade vivida pelos colonos naquele momento: “Na virada do século, os trabalhadores imigrantes constituíam uma massa homogênea, submetida a condições mais ou menos uniformes de miséria [...] rendimentos insatisfatórios[...] rígida disciplina de trabalho (STOLCKE, 1986, P.47 Apud KOSSOY, 2001, p. 120) Em 1902 o governo italiano, através do decreto Prinetti, havia proibido a imigração subsidiada para São Paulo, justamente por ter recebido denúncias sobre as condições de trabalhos nos relatórios de observadores enviados para cá com intuito de averiguar a situação. Esse tom quase que romântico e que remete às pinturas do século XIX tinha a finalidade de atrair novos trabalhadores para fazendas do Estado de São Paulo. Pois foi usada por agentes de recrutamento de trabalhadores na Europa. Isto comprova o fato do fotógrafo Gaensly ser contratado da Secretaria de Agricultura, Comercio e Obras Públicas do Estado de São Paulo para que documentasse as fazendas do interior, entre os anos de 1902 e 1903 (período aonde foi feita a foto e usada por agentes recrutadores na europa). As fotos deste fotógrafo apareceriam ainda repetidas vezes nas primeiras publicações ilustradas, visando claramente uma visibilidade maior. Isto posto, "desvendamos" o verdadeiro significado daquela imagem, que num primeiro momento parecia apenas uma tomada bucólica e despretensiosa de uma fazenda do interior, mas na verdade escondia outros interesses do contratante. Mas como chegar a uma conclusão destas? Não é simples. Precisamos estar atentos a tudo que está relacionado com o período histórico retratado. Quanto mais fontes tivermos, mais elementos teremos para montar o quebracabeças, entender a atitude dos personagens que estão "mudos e parados no tempo". Também precisamos pesquisar elementos que nos deem pistas sobre a atuação do fotógrafo, peça fundamental, pois ele foi o primeiro a fazer a

487


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

leitura da cena de acordo com o que lhe convém, ou ao seu contratante, neste caso. Essas informações somadas ao conhecimento do contexto econômico, político e social, costumes, manifestações artísticas e culturais da época fotografada e pesquisada, nos dão a possibilidade de recuperar os fatos, por menores que sejam, que estão nas imagens.

5 - Considerações Finais Depois desta pequena discussão acerca de conceitos de memória associados à fotografia, podemos pensar em alguns pontos essenciais. Não para encerrarmos nossos questionamentos, pelo contrário, deixar uma porta entreaberta para futuras discussões sobre as angústias que ainda cercam a questão. A memória depende sempre de um coletivo. Seja ele qual for (escola, família, amigos, colegas de trabalho, etc.). Sempre que recorrermos à ela ela nos remeteremos a um grupo, pois este também detém esses fragmentos que vão se juntar aos nossos nessa construção conjunta de memórias, o que nos traz o pensamento de que há uma relação interdependente entre memória individual e a memória coletiva. Entendemos então que a memória individual e a memória coletiva se alimentam e guardam informações importantes para os sujeitos, garantindo uma homogeneidade ao grupo e o sentimento de relevância entre seus membros, reforçando a interdependência. Nunca ficamos passivos diante de uma fotografia: ela mexe com o nosso imaginário, nos faz refletir sobre o passado, a partir do instante congelado, frisado, que persiste na imagem. Um momento, uma pessoa, e até uma ilusão que, em determinado momento da história, passou pela lente de alguém, e isso não se pode negar. Há possibilidade da manipulação de imagens, e com o advento da fotografia digital isso vem numa crescente que estamos longe de controlar. Piorando ou melhorando, depende do ponto de vista. Mas como diz Ana Maria Mauad, não importa se a imagem mente o que importa é saber o porquê e como. Se a tecnologia ajuda nessa "mentira" nós teremos que conhecê-la também para a identificarmos quando ela for usada. O estudo de imagens

488


Anais 19-22 maio - Londrina-PR Universidade Estadual de Londrina

agora deixa de ser apenas superficial, utilizando apenas os olhos e passa agora a precisar da mente e do coração.

REFERÊNCIAS: DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Trad. Marina Appenzeller. 1993. HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva – São Paulo: Centauro, 2006; HUYSSEN, Andréas. Passados presentes: mídia, política, amnésia. In: Seduzidos Pela Memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. KOSSOY, Boris. Fotografia & História – São Paulo: Ateliê Editorial, 2001; MAUAD, Ana Maria. Poses e Flagrantes: ensaios sobre história e fotografias Niterói: Editora da UFF, 2008. PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais, 2. ed., São Paulo, Perspectiva, 1979; POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992, p. 200-212. SONTAG, Susan. Ensaios sobre a fotografia. Trad. Joaquim Paiva. Rio de Janeiro, Arbor, 1981.

489


“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.” (SARAMAGO, J. Ensaio sobre a cegueira. SP: Cia. das Letras, 1995. p. 10)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.