SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 59
Baixar para ler offline
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
2
Apostila de Arte
ARTES VISUAIS
Garcia Junior
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
3
Elaboração do texto, projeto gráfico, diagramação, capa, pesquisa
iconográfica e fotomontagens:
Garcia Junior
É permitida a reprodução para fins didáticos em sala de aula desde
que comunicada ao autor pessoalmente, por telefone ou meio
eletrônico.
Imagética Comunicação & Design.
Av. A, Qd. 01, Bl. 06, Apto. 404, Cond. Ipem-Angelim, Bairro Angelim,
CEP: 65062-710, São Luís – Maranhão
Fone: (98) 3246 9860
E-mails: faleconosco@imagetica.net / gjrdesign@hotmail.com
Site: www.imagetica.net
Azevedo Junior, José Garcia de.
Apostila de Arte – Artes Visuais. São Luís: Imagética Comunicação e
Design, 2007.
59 p.: il.
1. Arte – Artes Visuais – Linguagem Códigos e suas Tecnologias –
Ensino Médio – Título.
CDD
CDU
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
4
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO p. 04
UNIDADE 01 – Entendendo a Arte p. 05
Parte 01: Conceitos, importância e funções da Arte p. 05
Parte 02: Arte nas imagens do cotidiano p. 12
Parte 03: A beleza, o feio e o gosto p. 14
Parte 04: Arte erudita, arte popular e arte de massa p. 17
Parte 05: Técnicas e materiais artísticos e expressivos nas artes visuais p. 22
UNIDADE 02 – A linguagem visual p. 28
Parte 06: Comunicação e linguagem p. 28
Parte 07: Elementos básicos da linguagem visual p. 31
Parte 08: Fundamentos compositivos da imagem p. 45
PROPOSTA DE PLANO DIDÁTICO p. 50
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS p. 58
APRESENTAÇÃO
Esta apostila é parte de uma pesquisa pessoal do autor com alunos do Ensino Médio
sobre o Ensino de Arte, visando uma melhor metodologia de construção dos conhecimentos da
Arte, enfocando seus aspectos filosóficos, sociológicos, históricos, estéticos e técnicos.
A abordagem dos conteúdos é feita de maneira crítica e questionadora, orientando o
leitor a traçar paralelos com sua realidade para uma aprendizagem significativa e
contextualizada. O texto organiza e explora os elementos conceituais didaticamente fazendo
relação com as mais de 120 imagens que ilustram a apostila.
Longe de ser uma referência única, propomos que essa apostila seja um dos pontos de
partida para o despertar do interesse artístico em suas principais dimensões: o saber, a
apreciação e a produção.
Quaisquer críticas, comentários ou sugestões poderão ser encaminhados para o e-mail
faleconosco@imagetica.net. Atualizações poderão ser obtidas no site www.imagetica.net.
Garcia Junior.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
5
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS
Garcia Junior
Unidade 01 – ENTENDENDO A ARTE
Parte 1: Conceitos, importância e funções da arte
O mundo da arte é concreto e vivo podendo ser observado, compreendido e apreciado.
Através da experiência artística o ser humano desenvolve sua imaginação e criação
aprendendo a conviver com seus semelhantes, respeitando as diferenças e sabendo modificar
sua realidade. A arte dá e encontra forma e significado como instrumento de vida na busca do
entendimento de quem somos, onde estamos e o que fazemos no mundo.
Pensando sobre o tema
- Observe estas imagens:
- Você já viu alguma
imagem e ficou na dúvida
se ela era ou não uma obra
de arte? Quais foram as
imagens?
- Como você faria para
distinguir a imagem de um
cartaz de filme de cinema
de uma tela pintada como
sendo arte?
- Você sabe o que é
arte e para quê ela serve?
01. Pietá.
Michelangelo. Igreja de São Pedro,
Vaticano, Itália. C. de 1500
02. Cadeira Kasese.
Hella Jongerius. 2000.
03. Mont Ste. Vitoire.
Paul Cézanne. França. 1885 - 1887. 04. Poster de Star Wars – Episode III.
LucasFilm. 2005.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
6
Conhecendo mais sobre o tema
Para podermos responder a essas perguntas devemos, antes de mais nada, saber que a
arte é conhecimento. A arte é uma das primeiras manifestações da humanidade como forma
do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas (pintura nas cavernas, templos
religiosos, roupas, quadros, filmes etc) que representam sua vivência no mundo, comunicando
e expressando suas idéias, sentimentos e sensações para os outros.
Desta maneira, quando o ser humano faz arte, ele cria um objeto artístico que não
precisa nos mostrar exatamente como as coisas são no mundo natural ou vivido e sim, como
as coisas podem ser, de acordo com a sua visão. A função da arte e o seu valor, portanto, não
estão no retrato fiel da realidade, mas sim, na representação simbólica do mundo humano.
Para existir a arte
são precisos três
elementos: o artista, o
observador e a obra de
arte.
O primeiro elemento
é o artista, aquele que cria
a obra, partindo do seu
conhecimento concreto,
abstrato e individual transmitindo e expressando
suas idéias, sentimentos, emoções em um objeto
artístico (pintura, escultura, desenho etc) que
simbolize esses conceitos. Para criar a obra o
artista necessita conhecer e experimentar os
materiais com que trabalha, quais as técnicas que
melhor se encaixam à sua proposta de arte e como
expor seu conhecimento de maneira formal no
objeto artístico.
O outro elemento é o observador, que faz
parte do público que tem o contato com a obra,
partindo num caminho inverso ao do artista –
observa a obra para chegar ao conhecimento de
mundo que ela contém. Para isso o observador
precisa de sensibilidade, disponibilidade para
entendê-la e algum conhecimento de história e
história da arte, assim poderá entender o contexto
em que a obra foi produzida e fazer relação com o
seu próprio contexto.
Por fim, a obra de arte ou o objeto
artístico, faz parte de todo o processo, indo da
criação do artista até o entendimento e apreciação
do observador. A obra de arte guarda um fim em si
mesma sem precisar de um complemento ou
“tradução”, desde que isso não faça parte da
proposta do artista.
1. O Artista cria,
transmitindo e
expressando idéias e
sentimentos...
2. Na forma de um
Objeto Artístico – a
obra de arte que...
3. O Observador vê,
analisa, compreende e
aprecia.
05. Artista Philippe Farraut esculpindo em pedra.
06. Visitantes no Museu do Vidro em Nova York,
Estados Unidos.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
7
Pensando sobre o tema
• Observe e analise as
imagens de acordo com
os questionamentos:
• Quais dessas imagens
você consideraria como
sendo obra de arte?
• Quais são as
características das
imagens que levam você a
considerar isso?
• Elas são parecidas entre
si e são da mesma época?
Conhecendo mais sobre o tema
Dentre os possíveis e variados conceitos que a arte pode ter podemos sintetizá-los do
seguinte modo – a arte é uma experiência humana de conhecimento estético que
transmite e expressa idéias e emoções na forma de um objeto artístico (desenho,
pintura, escultura, arquitetura etc) e que possui em si o seu próprio valor. Portanto, para
apreciarmos a arte é necessário aprender sobre ela. Aprender a observar, a analisar, a refletir,
a criticar e a emitir opiniões fundamentadas sobre gostos, estilos, materiais e modos diferentes
de fazer arte.
Uma tela pintada na Europa no séc. XIX pode não ter o mesmo valor artístico para uma
comunidade indígena ou para uma sociedade africana que conservem seus valores e tradições
originais. Por que isso pode acontecer se a arte é universal?
Para esses grupos étnicos os significados da arte como a entendemos podem não ser
os mesmos por não pertencerem ao contexto em que eles vivem.
06. Colar-apito.
Etnia indígena Urubu Kaapor.
Maranhão, Brasil.
07. Bicho.
Ligia Clark. Brasil. 1960.
08. A Anunciação.
Iluminura de evangelho
manuscrito. C. de 1150.
09. Peça de propaganda de
indústria de papel.
10. Cratera (vaso) grego.
Imagem de espetáculo teatral.
Grécia. C. de 500 A.C.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
8
Cada sociedade
possui seus próprios
valores morais, religiosos,
artísticos entre outros. Isso
forma o que chamamos de
cultura de um povo. Mas uma cultura não fica
isolada e sofre influências de outras, portanto,
nenhuma cultura é estática e sim dinâmica e
mutável. A arte, ao longo dos tempos, tem se
manifestado de modos e finalidades diversas. Na
Antiguidade, em diferentes lugares a arte era
vislumbrada em manifestações e formas variadas
– na Grécia, no Egito, na Índia, na Mesopotâmia...
Os grupos sociais vêem a arte de um
modo diferente, cada qual segundo a sua função.
Nas sociedades indígenas e africanas originais,
por exemplo, a arte não era separada do convívio
do dia-a-dia, mas presente nas vestimentas, nas
pinturas, nos artefatos, na relação com o natural
e o sobrenatural, onde cada membro da
comunidade podia exercer uma função artística.
Somente no séc. XX a arte foi reconhecida
e valorizada por si, como objeto que possibilita
uma experiência de conhecimento estético.
11. Pinturas rupestres de animais.
Cavernas de Lascaux. França. C. de 15-13000 A.C.
12. Pintura na tumba de Nefertari.
Oferenda à deusa Ísis. Bahri, Egito. C. 1279-1212 A.C
(dinastia 19).
Desde os primórdios o
ser humano busca
transmitir e expressar
suas idéias e
sentimentos.
O ser humano
representa
simbolicamente sua
vivência, valores e
crenças através da
arte.
Nesta pintura à óleo o artista
não presenciou a cena entre
Cristo e os seus apóstolos,
mas representou a cena como
ela poderia ter ocorrido de
maneira extremamente
realista.
A arte, então, não precisa nos
mostrar a realidade como ela
é, mas como é percebida,
interpretada e mostrada pelo
ser humano.
13. Tomé, o incrédulo.
Caravaggio. Espanha. C. de 1602-1603.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
9
Pensando sobre o tema
• Quando você observa imagens de um modo geral procura entendê-la? Para quê serve
a imagem e com que finalidade ela foi criada?
Conhecendo mais sobre o tema
Ao longo da história da arte podemos distinguir três funções principais para a arte – a
pragmática ou utilitária, a naturalista e a formalista.
• Função pragmática ou utilitária: a
arte serve como meio para se alcançar um
fim não-artístico, não sendo valorizada por
si mesma, mas pela sua finalidade.
Segundo este ponto de vista a arte pode
estar a serviço para finalidades
pedagógicas, religiosas, políticas ou sociais. Não interessa aqui se a obra tem ou não
qualidade estética, mas se a obra cumpre seu papel moral de atingir a finalidade a que ela se
prestou. Uma cultura pode ser chamada pragmática quando o comportamento, a produção
intelectual ou artística de um povo são determinados por sua utilidade.
14. A redenção de Cam.
Modesto Broccos Y Gomes.
Rio de Janeiro, Brasil. 1895.
15. São João Nepomuceno.
Aleijadinho.
Minas Gerais, Brasil. 1895.
16. Abstrato.
Antônio Bandeira.
Brasil. 1967.
17. Vaso de cariátides
Cultura Santarém. Pará, Brasil.
C. 1000-1500.
Vaso de cerâmica em argila
da Cultura Santarém, etnia
indígena que se desenvolveu
na foz do rio Tapajós, no
Baixo Amazonas. Esta peça
possuía uma finalidade
ritualística e era adornada
com ricos detalhes.
Cariátides são os nomes das
figuras antropomórficas
(mistura de humanos com
animais) que sustentam o
vaso na base.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
10
• Função naturalista: o que
interessa é a representação
da realidade ou da
imaginação o mais natural
possível para que o
conteúdo possa ser
identificado e compreendido
pelo observador. A obra de
arte naturalista mostra uma realidade que está fora dela
retratando objetos, pessoas ou lugares. Para a função
naturalista o que importa é a correta representação
(perfeição da técnica) para que possamos reconhecer a
imagem retratada; a qualidade de representar o assunto
por inteiro; e o vigor, isto é, o poder de transmitir de
maneira convincente o assunto para o observador.
• Função formalista: atribui maior qualidade na forma de apresentação da obra
preocupando-se com seus significados e motivos estéticos. A função formalista trabalha com
os princípios que determinam a organização da imagem – os elementos e a composição da
imagem. Com o formalismo nas obras, o estudo e entendimento da arte passaram a ter um
caráter menos ligado às duas funções anteriores importando-se mais em transmitir e
expressar idéias e emoções através de objetos artísticos. Foi só a partir do séc. XX que a
função formalista predominou nas produções artísticas através da arte moderna, com novas
propostas de criação. O conceito de arte que temos hoje em dia é derivado desta função.
18. Recado difícil.
Almeida Júnior.
Rio de Janeiro. Brasil. 1995.
Nesta pintura à óleo o artista
retrata uma situação de modo
realista com personagens
humildes tirados do cotidiano
brasileiro da época.
A perfeição da técnica da
pintura ressalta a intenção de
representar a imagem o mais
natural possível.
Esta pintura à óleo marca o
início nas artes visuais do
movimento cultural conhecido
como Modernismo no Brasil.
Ela simboliza elementos
regionais (sol, mandacaru) com
cores vivas e figuras estilizadas
e distorcidas, sem se preocupar
com a anatomia perfeita e sim
com a forma de apresentação
estética da arte em si.
O nome “Abaporu” significa na
língua Tupi-Guarani “o homem
que come” relacionado ao
“antropofagismo cultural” como
proposta artística do
Modernismo.
19. O Abaporu.
Tarsila do Amaral
São Paulo. Brasil. 1927.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
11
Para saber mais
Arte Figurativa ou Figurativismo: é aquela que
retrata e expressa a figura de um lugar, objeto,
pessoa ou situação de forma que possa ser
identificado, reconhecido. Abrange desde a
figuração realista (parecida com o real) até a
estilizada (sem traços individualizadores). O
figurativismo segue regras e padrões de
representação da imagem retratada.
Arte Abstrata ou Abstracionismo: termo genérico
utilizado para classificar toda forma de arte que se
utiliza somente de formas, cores ou texturas, sem
retratar nenhuma figura, rompendo com a
figuração, com a representação naturalista da
realidade. Podemos classificar o abstracionismo em
duas tendências básicas: a geométrica e a informal.
20. A leiteira.
Jan Vermeer. Holanda. 1660.
21. Broadway Boogie Woogie.
Piet Mondrian. Holanda. 19942-1943.
Nesta pintura à óleo, feita durante o
período artístico chamado
Renascimento, o artista explorou a
representação de uma cena do dia-a-dia
de modo realista retratando com
perfeição a naturalidade figurativa das
formas, iluminação, cores e texturas
criando toda uma atmosfera que nos faz
mergulhar na cena. Esta obra de arte
pode ser classificada como Naturalista
segundo sua função original quando foi
criada.
Aqui o artista reduz a imagem aos seus elementos
básicos visuais: formas, cores, direção e movimento.
Esta obra faz parte do movimento Expressionista
Alemão na Arte Moderna que evitava a representação
da natureza tal qual a vemos. Para estes artistas a
Arte era a simplicidade e organização geométrica do
espaço. Nesta pintura à óleo o artista não se
preocupou em criar algo identificável mas, sim,
transmitir valores e significados estéticos nas formas
básicas, por isso pode ser classificada como sendo da
função Formalista.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
12
Parte 2: Arte nas imagens do cotidiano
Pensando sobre o tema
• Onde e como você vê a arte no seu dia-a-
dia?
• Quais são as características formais e quais
significados as imagens que você considera
arte transmitem para você?
• O que leva você a entender estas imagens
como sendo arte?
Ampliando os conhecimentos
Uma imagem guarda uma semelhança com
algo, representando aquilo que o nosso sentido da
visão pode captar, aquilo que podemos ver, ou que
nossa imaginação pode criar. Assim, o reflexo de
nosso rosto na água é uma imagem que a
natureza se encarregou de criar.
O ser humano, ao longo de seu
desenvolvimento, tem procurado encontrar formas
de registrar essa imaginação ou realidade captada,
através de pinturas, desenhos, esculturas, gravuras
ou filmes, ou seja, através de representações
imagéticas.
A principal diferença entre imagem e representação imagética é que imagem é tudo aquilo
que nosso sentido da visão pode captar registrando tanto o que é realidade quanto imaginação,
e representação imagética são imagens carregadas de significados organizados ou não de
maneira consciente – com valores artísticos.
Os significados e intenções na criação variam de acordo com o período, lugar e pessoas,
ou seja, de acordo com o contexto histórico. Desde tempos remotos, o ser humano já
procurava fazer representações imagéticas nas paredes das cavernas. Essas imagens podiam
ter finalidades místicas e de sobrevivência. Na Idade Média, as imagens das obras de arte
possuíam um cunho educativo a serviço da religião. Já no Renascimento as imagens artísticas
procuravam elevar a condição do ser humano a um nível maior. No Romantismo e
Modernismo, as obras de arte possuíam fins diversos, como protestos e denúncias dos
problemas políticos e sociais.
Na atualidade existem várias maneiras de se representar a realidade ou a imaginação. Hoje
em dia, além das formas tradicionais (desenho, pintura, escultura, gravura, arquitetura), existe
o cinema, a televisão, o computador e a Internet. Através dessas novas tecnologias surgiram
também várias manifestações artísticas que são produzidas basicamente utilizando-se das
suas possibilidades e inovações.
Através da TV encontramos várias manifestações de produções artísticas, como, por
exemplo, telenovelas, seriados, filmes ou desenhos animados. Estes ligados diretamente às
artes cênicas, porém utilizando mecanismo de representação imagética das artes visuais, como
o vídeo. Nesse caso, são linguagens artísticas que se fundem, se unem. Podemos denominar
essa linguagem artística como “audiovisual” – união de som e de imagem.
Outras manifestações com elementos artísticos que estão presentes nas imagens do nosso
cotidiano são as publicações gráficas como os jornais, as revistas, os livros, os outdoors, os
22. Fotomontagem com elementos simbólicos
da arte. Garcia Junior. 2005.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
13
panfletos, entre outras. Nessas publicações encontramos várias formas de representação, que
vão desde o desenho até a fotografia.
Nos jornais, por exemplo, nos divertimos freqüentemente com as tiras de histórias em
quadrinhos, os cartuns e as charges políticas. Em contrapartida, também podemos nos chocar
vendo imagens com cenas de violência captadas com precisão pela câmera do fotógrafo. Nas
revistas utiliza-se dessas mesmas imagens, porém, com um pouco mais de sofisticação,
elaborando o visual da página junto com texto, fotografias e gráficos para que se torne mais
interessante ao leitor. As próprias histórias em quadrinhos (também conhecidas por HQ’s), que
inicialmente surgiram para entreter os leitores de antigos jornais norte-americanos, alcançaram
um nível artístico elevado, em que artistas fazem uso de sua linguagem para expressarem
suas criações.
Para saber mais
Você já reparou que as roupas variam de
acordo com várias situações: o ambiente, a
época, o nível social, o poder de aquisição, o
grupo cultural, os lugares... Esta variação nos
gostos, estilos e modos de se vestir possui um
nome: moda. Geralmente atribuímos a moda a
algo fútil, sem conteúdo e passageiro, que se
preocupa apenas com a beleza exterior do
“modelo”. De certa maneira isto tem um sentido.
Contudo, também podemos pensar na moda
como um registro de impressões e
características de grupos humanos que
convivem socialmente e que procuram transmitir
e expressar, pelas suas vestimentas, elementos
artísticos no cotidiano.
O homem pré-histórico tinha uma moda ou
um modo de vestir para atrair a caça, para
vencer uma guerra ou para cultuar os mortos, o
homem moderno se veste de jeito diferente para
seduzir, para fechar um negócio ou para
passear. Estar na moda é incorporar os
símbolos de determinado grupo social. É como
afirmar aos outros, através das roupas, que
você está bem informado sobre o que se passa
no mundo. Em qualquer que seja a época a
moda está relacionada ao conceito de status, o
nível social a que pertence a pessoa.
A moda, tanto nas vestimentas quanto nos
acessórios e peças de decoração, tem mostrado
diferentes faces ao longo das épocas, funcionando como registro diário do convívio em
sociedade, com suas diferenças de classe, de nível cultural, financeiro etc. O que devemos
preservar e respeitar é a diversidade existente nas manifestações da moda pelo mundo, já que
ela possui elementos artísticos que também devem se manter. As diversas formas de tecidos,
cortes, peças de roupas e cores são usadas para identificar a que grupo uma pessoa pertence,
não que isto resuma a personalidade dela, nem que seja motivo para excluí-la de outros
grupos, mas como questão de atitude perante os demais.
23. Diferentes tipos de
vestimentas de acordo
com a cultura.
Garcia Junior. 2005.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
14
Parte 3: A beleza, o feio e o gosto
Pensando sobre o tema
• O que você considera como belo? Um rosto feminino ou masculino? Um corpo
saudável? Um pôr-do-sol na praia? Uma roupa que está na moda?
• Observe as imagens e indique aquelas que você julga como sendo “belas” e escreva
explicando os motivos que levaram você a esse julgamento.
• Reflita sobre as questões anteriores e compare com as opiniões de seus colegas.
24. Construção mole com feijões cozidos –
premonição da Guerra Civil. Salvador Dali.
Espanha. 1936.
25. Fotografia de formações rochosas.
Deserto do Arizona. Estados Unidos.
26. Ilustração feita com aerógrafo de
mulher na praia. 27. Fotografia de Quedas d’água. Montana.
Estados Unidos.
28. Fotografias de homens de diferentes culturas.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
15
Ampliando os conhecimentos
Quando você sabe que algo possui
beleza? Quando a imagem é agradável de
ser vista, quando você sente uma emoção ao
vê-la, quando você entende o que está
vendo?
Se você encontrou dificuldades para
formular uma resposta, saiba que ela não é a
mesma para todos. Alguns estudiosos de
arte dizem que existe uma “beleza universal”,
um “padrão de beleza” que mantém o
mesmo valor para qualquer pessoa. Você
concorda com esta afirmação?
Assim como o conceito de arte, o
conceito de beleza vem mudando de acordo
com as épocas e os lugares, assumindo
diferentes rostos e personalidades. Você já
deve ter ouvido a expressão “gosto não se
discute”, que podemos entender como o que
é belo para você pode não ser para outra
pessoa, portanto não podemos julgar. Você
já deve também ter ouvido a frase “a beleza
está nos olhos de quem vê”, isto é, a beleza
não está no objeto, pessoa ou paisagem que
vemos, mas no entendimento da pessoa que
observa sobre o que é beleza. Você já
conseguiu criar um conceito e entender o
que é a beleza?
Como foi mencionado anteriormente, a
arte é uma experiência de conhecimento
estético de transmissão e expressão de
idéias e sentimentos. Associamos a palavra
estética à arte e também à beleza. A palavra
estética vem do grego aisthesis e significa
“faculdade de sentir”, “compreensão pelos
sentidos”, “percepção totalizante”.
Quando observamos uma obra de arte
ou uma imagem qualquer ela primeiro é
sentida (percepção pelos sentidos), depois
ela é analisada (interpretação simbólica do
mundo) e, por fim, entendida e apreciada
(conhecimento intuitivo). Para apreciarmos
algo “belo” não usamos imediatamente nossa
razão, mas os sentimentos, nossa intuição,
nossa imaginação. Desta maneira é que
temos uma experiência estética com a obra
de arte ou imagem.
O conceito de beleza teve várias
modificações ao longo dos tempos. O que
uma cultura pode considerar como feio outra
cultura pode considerar como belo.
29. Cabeça de Nefertiti.
Arte Egípcia. C. 1348-1336 A.C.
(dinastia 18)
30. Vênus de Milo. Arte Grega
(período Helênico). C. 150-100
A.C.
31. O Nascimento de Vênus.
Sandro Botticelli. Itália. C. 1435-86
32. A Banhista de Valpiçon.
Ingres. França. 1808.
A beleza feminina foi e
continua sendo um dos
temas preferidos dos
artistas. Observe como
o “padrão” estético
muda conforme a época,
lugar e expressividade
do autor.
33. Marylin Monroe
Dourada.
Andy Warhol.
Estados Unidos. 1962
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
16
São as diferenças nos contextos de espaço e tempo das variadas culturas e etnias
existentes no planeta que tornam difícil uma conceituação para o que é belo.
A beleza pode ser algo objetivo, isto é, que pertence ao objeto, suas características
físicas e de conteúdo; ou algo subjetivo, ou seja, que pertence ao sujeito, àquele que observa.
Para os estudiosos de arte o belo, a beleza é uma qualidade que atribuímos aos objetos
para exprimir certo estado da nossa subjetividade, não havendo, portanto, uma idéia de belo
nem regras para produzi-lo. Não existe a idéia de um único valor estético a partir do qual
podemos julgar todas as obras de artes visuais. Cada objeto artístico vai estabelecer seu
próprio tipo de beleza.
Quando falamos no belo associamos imediatamente a idéia do “feio”, o seu contrário.
Assim como o belo o feio vem sido discutido ao longo das épocas e atualmente podemos
destacar três modos de entender o que é “feio” dentro das artes visuais:
• quando a representação do assunto é “feia”, isto é, quando um tema escolhido é
mal trabalhado e não transmite a proposta do criador;
34. Cantos acentuados (nº247).
Wassily Kandinsky. Alemanha. 1923
35. Fonte (Urinol).
Marcel Duchamp. França. 1917.
36. Coluna quebrada (auto-retrato).
Frida Kahlo. México. 1944.
37. Três músicos.
Pablo Picasso. Espanha. 1923.
A compreensão e
apreciação da
beleza na arte vai
depender do
repertório cultural
do observador, do
poder de
transmissão e
expressão das idéias
e sentimentos do
artista por meio das
técnicas e materiais
que escolheu
trabalhar. Algumas
obras de arte
necessitam de uma
experiência estética
mais refinada,
conhecer o contexto
histórico em que foi
produzida, saber
sobre a biografia do
artista e quais
intenções e
significados
criativos fazem
parte do conjunto
de sua obra.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
17
• quando a forma de representação é “feia”, ou seja, quando o criador não tem
conhecimento da técnica e dos materiais que escolheu para trabalhar e não
consegue transmitir sua proposta; e
• quando o observador não possui o conhecimento ou sensibilidade para apreciar e
entender a proposta do criador da obra.
Como podemos então julgar se uma obra é “feia”, quando podemos chamá-la de arte? A
partir do séc. XIX, quando a arte deixa de ter puramente uma função utilitária e naturalista e
passa a se preocupar mais com a forma da representação estética, ela passa a ser avaliada
pela sua proposta e capacidade de falar ao sentimento. Assim, a arte passa a ser autêntica,
deixa de ser uma cópia do real. Então, só haverá obras “feias” quando forem malfeitas, isto é,
quando não corresponderem à proposta de criação do artista (por falta de conhecimento,
técnica, etc). Se houver uma obra “feia”, não existe uma obra de arte.
O gosto é capacidade de julgarmos a beleza de uma obra entendendo-a e apreciando-a.
O gosto pode ser subjetivo, mas ele parte da observação e experiência objetiva com a obra de
arte. O que não devemos é criar pré-conceitos sobre determinadas obras antes de vivenciá-las
esteticamente, ou seja, com sentimento. Para podermos adquirir o gosto devemos refiná-lo
com informações, conhecimento e a experiência com obras de arte. Não devemos nos impedir
de termos contato com o universo da arte, pois ele é muito rico e vivo, através dele
descobrimos o que o mundo pode ser e, também, o que nós podemos ser e conhecer.
Parte 4 – Arte erudita, arte popular e arte de massa
Pensando sobre o tema
• Na sua cidade existem museus, galerias, teatros, cinemas ou bibliotecas? Você
costuma freqüentá-los? Você acredita que estes lugares e seu conteúdo estão longe
da sua realidade?
• Como você tem contato com as produções artísticas da sua localidade?
• Baseado no que você conhece, saberia diferenciar entre as imagens abaixo o que
seria arte erudita, arte popular e arte de massa?
38. Quadrilha com noivos.
Maria Cândida Monteiro. Brasil. 1998.
39. Primeira missa no Brasil.
Glauco Rodrigues. Brasil. 1980.
40. Primeira missa no Brasil.
Vítor Meireles. Brasil. 1861.
39. Procissão.
Heleno Manoel. Caruaru – PE.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
18
Ampliando os conhecimentos
A arte erudita refere-se àquela produzida e apreciada pela elite de uma sociedade. Mas
não necessariamente uma elite econômica, compreendida pelas pessoas ricas, e sim por uma
pequena parcela, uma minoria de pessoas que conhecem vários estilos artísticos e que são
bem informadas, ou seja, a elite cultural. Os artistas eruditos são reconhecidos por grande
parte da população, possuem estudos refinados de diversas técnicas, materiais, estudos e de
história da arte. Geralmente esses artistas são homenageados postumamente com seu nome
na História cultural de um povo, como é o caso de Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Salvador Dalli, Pablo Picasso, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila do
Amaral entre outros.
A arte erudita é facilmente encontrada em grandes museus e galerias e possuem um valor
artístico e qualidade estética incontestável pelos críticos e pelos apreciadores mais exigentes.
A arte erudita caracteriza-se por:
• apresentar esforço para captar o significado da existência humana;
• instigar o público apreciador a mudar sua visão de mundo;
• envolver o desenvolvimento dos códigos artísticos;
• abarcar a expressão individual do artista.
Ampliando os conhecimentos
No outro extremo encontra-se a
arte popular, ou seja, aquela feita
pelo povo e para o povo. O artista
popular mantém raízes com a
comunidade que faz parte sendo
grandemente influenciado na sua
criação pelos seus motivos e
significados simbólicos e estéticos.
A arte popular faz referência a uma
herança cultural das diferentes
etnias que consistem um povo,
como no caso do Brasil. Os temas
da arte popular são dos mais
variados desde a representação do sagrado e místico,
como nas figuras de santos e ex-votos, passando por
cenas do cotidiano, como nas estatuetas de cerâmica ou
madeira, até nas indumentárias e artefatos de festas
folclóricas, como no Bumba-meu-boi, festa do Divino
Espírito Santo ou Maracatu.
Dentro do estudo da arte, a arte popular tem sido
encarada como a “prima pobre” da arte erudita, devido à
sua origem junto a comunidades consideradas “sem
instrução”. As manifestações da arte popular como o
artesanato, a cerâmica em argila, as peças de madeira,
as xilogravuras na literatura de cordel etc. têm sido
consideradas como “artes menores” em relação à arte
erudita e as pessoas que produzem esse tipo de arte não
são reconhecidas como artistas e, sim, como artesãos.
Esta diferenciação acontece, principalmente, pela
maneira e intenção que a arte popular é produzida já
que, na maioria das vezes, a pessoa que cria a arte
41. Garrafa com areia
colorida. Natal –RN.
42. Cerâmica pintada.
Maria Cândida Monteiro.
1998.
43. Gola de caboclo de
Maracatu de beque
solto.Mestre Calumbibi.
Recife – PE.
44. Bumba-meu-boi
de São Simão. Antonio
Ribeiro. São Luís – MA.
41
42
43
44
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
19
popular aprendeu seu “ofício” com os pais ou outra pessoa mais experiente.
O que tem se discutido em arte é que a arte popular, assim como a arte erudita, tem seus
valores estéticos próprios oriundos da maneira como é produzida, dos materiais e técnicas
empregados e da intenção do criador. De fato, a arte popular facilmente é encontrada e
comercializada nos centros das comunidades a que pertence sendo também exportada para os
apreciadores da arte erudita.
Podemos afirmar então, que a arte popular é atribuída à produção estética de uma parte da
população que não é formalmente intelectualizada, nem urbana, nem industrial. A arte popular
possui como principais características:
• ser geralmente anônima, pois é resultado de várias colaborações que passam de
geração em geração ao longo do tempo, geralmente feita oralmente;
• apresentar visão de mundo de um determinado grupo social, ou seja, o conteúdo da
tradição cultural e folclórica expressa os sentimentos comuns de uma coletividade;
• desenvolver-se dentro de convenções tradicionais;
• ter como maior público apreciador pessoas de seu próprio grupo ou comunidade;
• resistir às influências dos modismos ditados pela elite dirigente.
A arte popular pode ser considerada o retrato de uma nação, pois guarda características
peculiares e genuínas do povo que formou esse grupo durante anos. Muitas pessoas acreditam
que esse tipo de arte é produto apenas de pessoas que vivem na zona rural ou de povos
imigrantes. No entanto, grande parte da população que vive na zona urbana, de grandes
cidades, é composta de pessoas que vieram do interior ou de outros países, incorporando à
cidade manifestações de sua cultura.
Para saber mais
Arte popular e o folclore: No Brasil a
produção de arte popular é muito rica. Esse tipo
de produção atrai a atenção de muitas pessoas
e, de modo especial, os turistas. Em cada região
do país existe um tipo de arte popular que se
destaca, e por isso mesmo pode ser vista como
uma peculiaridade dos costumes desse lugar, a
característica cultural e folclórica desse povo.
Essas manifestações artísticas populares
compreendem além de artes visuais, a música, a
dança, artes cênicas e até mesmo a arquitetura.
Na cidade de São Luís, Maranhão, intitulada
pela Unesco como Patrimônio Cultural da
Humanidade, por exemplo, o que se destaca
como arte popular são os vasos cerâmicos,
feitos em argila e com desenhos variados,
herança dos povos indígenas e africanos. As
indumentárias e adereços das festas e
folguedos folclóricos de São João e do Carnaval
são confeccionados por grupos comunitários
que preservam e divulgam a tradição cultural do
povo. Os azulejos nas paredes dos casarões
antigos do centro histórico possuem diferentes
desenhos padronizados com técnicas de
produção oriundas dos portugueses. Todo este
conjunto de elementos forma um acervo que
conta um pouco da história do povo ludovicense.
45. Fotomontagem casarão do Centro Histórico de
São Luís, azulejos e índias do Bumba-meu-boi.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
20
Ampliando os conhecimentos
Algumas manifestações artísticas
durante a história da arte possuíram e
possuem alcance muito grande, ou seja,
atingem a uma quantidade maior de
pessoas, de diferentes classes sociais e
culturais por isso são consideradas como
arte popular e, ao mesmo tempo, arte de
massa. O termo arte de massa -
significando “ao alcance de todos e para
todos” - é recente, surgido no século XX
com o advento da fotografia, cinema e
televisão, mas o seu conceito remonta à
Antiguidade quando os faraós egípcios
representavam sua autoridade política e religiosa ao povo na
forma de pirâmides, templos e outras obras monumentais
para serem observadas e entendidas por todos de uma só
vez. Portanto, a intenção da produção do objeto artístico era
utilitária e buscava atingir à grande massa da população que,
em geral, não tinha acesso às produções mais refinadas
destinadas à elite dominante. O império romano fez muito uso
da imagem como símbolo de poder na representação de
estátuas dos imperadores para impressionar os povos
dominados, a Igreja Católica fez uso das representações
imagéticas do sagrado para assegurar e converter fiéis à sua
fé cristã, já que na Idade Média, por exemplo, grande parte da
população era analfabeta e a Bíblia impressa não existia.
Nos tempos modernos, com a evolução tecnológica dos
meios de comunicação de massa – rádio, televisão, jornais,
revistas e cinema – a arte pôde ser explorada no sentido de
ampliar o público que pretende conhecê-la, entendê-la e
apreciá-la.
Contudo, mesmo com a arte ao alcance de quase todos,
ela continua sendo produzida por uma minoria que forma uma
elite cultural. A grande diferença entre “arte popular” e “arte de
massa” seria sua origem, ou seja, quem as produz. As demais
pessoas não adquirem conhecimentos suficientes para
usufruir a arte de maneira plena em todos os seus sentidos.
A arte só é percebida e compreendida pela massa
enquanto se mantém figurativa e guarda referências ao
cotidiano e experiências mais imediatas e concretas das
pessoas tornando difícil o acesso ao entendimento de
manifestações artísticas mais complexas e sofisticadas como
a arte abstrata. Por isso os filmes de cinema ou telenovelas
com pouco conteúdo conceitual e argumentos simples são
mais consumidos pela massa, salvas exceções que
extrapolam o mercado comum e lançam propostas inovadoras
em termos de roteiro, narrativa e visual.
46. Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos.
Deserto de Gizé. Egito. C. 2570-2544 A.C.
47. Detalhe da Coluna de Trajano.
Roma. C. 114 A.C.
48. Catedral de Notre-Dame.
Amiens, França. 1220-1269.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
21
Podemos citar como características da arte de massa:
• ter um alcance abrangente;
• ser de rápida visualização e de fácil acesso;
• ser produzida por uma minoria cultural para entretenimento e apreciação de muitos;
• ser interpretada por vários pontos de vista diferentes em relação aos seus
significados;
• poder se utilizar de todas as manifestações artísticas como as artes visuais, as artes
cênicas, a dança e a música através dos meios audiovisuais;
• acompanhar tendências e mudanças contemporâneas que influenciam a sua criação;
• ser comercializada fazendo parte de um grande mercado consumidor.
Além das manifestações artísticas de
massa já citadas existem também outras que
fazem parte de grupos específicos. Uma
dessas forma de arte de massa é o graffiti
(técnica de pintura mural usando tintas
spray) ligada ao movimento cultural Hip Hop,
surgido na década de 1970, nos centros
urbanos dos Estados Unidos, que inclui
também o Rap (música), Break (dança) e DJ
(Disc Jóquei – música).
Atualmente a arte de massa possui
algumas mídias que atingem um número
impressionante de pessoas. Uma produção
cinematográfica ou televisa, por exemplo,
pode atingir facilmente milhões de
espectadores, do mais variados níveis
culturais e sociais, tendo seus significados
interpretados em diferentes graus de
entendimento e apreciação.
Outra mídia que já existe a quase um
século no seu formato atual são as revistas
de histórias em quadrinhos, originalmente
feitas com um fim puramente de
entretenimento e sem pretensões artísticas
maiores. Com a evolução da linguagem dos
quadrinhos (comics, formato americano ou
mangá, no formato japonês) muitos
escritores (argumentistas ou roteiristas)
deram um direcionamento mais literário às
tramas, diálogos e personagens e os artistas
visuais passaram a utilizar tanto técnicas
tradicionais – desenho, pintura à óleo ou aquarela – quanto técnicas contemporâneas – pintura
digital usando softwares (programas) gráficos avançados. Este tipo de revistas em quadrinhos
são vendidos na forma de Graphic Novels, que poderia ser traduzido como “romances
gráficos”.
Mas nenhuma mídia divulga a arte com mais intensidade e democracia do que a
Internet. Na Internet você pode encontrar desde imagens de obras de arte dos grandes
pintores quanto o trabalho mais novo de um jovem artista. Você pode visitar virtualmente
galerias e museus, pode divulgar suas próprias obras, debater sobre arte, receber e emitir
críticas e comentários, além de aprender com outros profissionais ou amadores da arte.
49. Liga da Justiça.
Alex Ross. Pintura em aquarela. Estados Unidos. 2003
50. Graffiti de rua.
Bryan Andersen. Inglaterra. 2001.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
22
Parte 5 – Técnicas e materiais artísticos e expressivos nas artes visuais
Nas artes visuais quase todo material e técnica podem ser utilizados para criar uma obra,
mas existem aqueles que são mais conhecidos, considerados como tradicionais ou
convencionais e os modernos ou contemporâneos.
Entre os meios artísticos tradicionais ou convencionais, três deles manifestam-se em duas
dimensões (bidimensional – altura e comprimento): o desenho, a gravura e a pintura. Embora
o resultado formal de cada um deles seja bastante diferente (embora o desenho e a gravura
sejam similares), a grande diferença entre eles se encontra na técnica envolvida. Os outros
meios tradicionais – a escultura e a arquitetura – manifestam-se nas três dimensões do
espaço (tridimensional – altura, comprimento e largura ou profundidade).
Desenho
É o processo pelo qual uma superfície é
marcada aplicando-se sobre ela a pressão
de uma ferramenta (em geral, um lápis,
carvão, nanquim, grafite, pastel, caneta,
pincel etc.) e movendo-a, de forma a
surgirem pontos, linhas e formas planas. O
resultado deste processo (a imagem obtida)
também pode ser chamada de desenho.
Desta forma, um desenho manifesta-se
essencialmente como uma composição
bidimensional. Quando esta composição
possui uma certa intenção estética, o
desenho passa a ser considerado uma
expressão artística.
A escolha dos meios e materiais está
intimamente relacionada à técnica escolhida
para o desenho. Um mesmo objeto
desenhado a bico de pena e a grafite produz
resultados absolutamente diferentes.
As ferramentas de desenho mais
comuns são o lápis, o carvão, os pastéis,
crayons e pena e tinta. Muitos materiais de
desenho são à base de água ou óleo e são
aplicados secos, sem nenhuma preparação.
Existem meios de desenho à base d'água (o
"lápis-aquarela", por exemplo), que podem
ser desenhados como os lápis normais, e
então umedecidos com um pincel molhado
para produzir vários efeitos. Há também
pastéis oleosos e lápis de cera.
Desde a invenção do papel, no século
XIV, ele se torna o suporte dominante para a
realização de desenhos. É possível
classificar o desenho em função dos
instrumentos utilizados para a sua execução,
ou da ausência deles. Pode-se pensar ainda
em modalidades distintas do registro de
acordo com as finalidades almejadas.
52. Desenho artístico à mão livre.
Garcia Junior. 2006.
53. Desenho artístico à mão livre.
www.centraldequadrinhos.com. 2006.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
23
Entre as várias modalidades de desenho, incluem-se:
• Desenho técnico ou industrial: uma forma
padronizada e normatizada de desenho, voltado à
representação de peças, objetos e projetos inseridos
em um processo de produção.
• Desenho arquitetônico: desenho voltado
especialmente ao projeto de arquitetura realizado, de
modo geral, com o auxílio de réguas, compassos,
esquadros e outros instrumentos.
• Desenho científico: empregado na zoologia, na
botânica e anatomia (fartamente empregados como
ilustrações de manuais didáticos)
• Ilustração: um tipo de desenho que pretende
expressar alguma informação, normalmente
acompanhado de outras mídias, como o texto.
• Croqui ou esboço: um desenho rápido,
normalmente feito à mão sem a ajuda de demais
instrumentos que não propriamente os de traçado e o
papel, feito com a intenção de discutir determinadas
idéias gráficas ou de simplesmente registrá-las.
Normalmente são os primeiros desenhos feitos dentro
de um processo para se chegar a uma pintura ou
ilustração mais detalhada.
Gravura
Difere do desenho na medida em que ela é
produzida pensando-se na sua impressão e
reprodução. Uma gravura é produzida a partir de uma
matriz que pode ser feita de metal (calcografia), pedra
(litografia), madeira (xilogravura) ou seda (serigrafia).
O artista trabalha nesses suportes fazendo uma
gravação da imagem de acordo com as ferramentas
que utiliza com o propósito de imprimir uma tiragem
de exemplares idênticos podendo ser feita pelo
próprio artista ou orientando um impressor
especializado.
Uma gravura é considerada original quando é
assinada e numerada pelo artista dentro de conceitos
estabelecidos internacionalmente. Após aprovar uma
gravura o artista tira várias provas que são
chamadas p. a. (prova do artista). Ao chegar ao
resultado desejado é feita uma cópia "bonne à tirer" (boa para imprimir – b.p.i.). A tiragem final
deve ser aprovada pelo artista, que, então, assina a lápis, coloca a data, o título da obra e
numera a série. Finda a edição, a matriz deve ser destruída ou inutilizada. Cada imagem
impressa é um exemplar original de gravura e o conjunto destes exemplares é denominado
tiragem ou edição. Em uma tiragem de 100 gravuras, as obras são numeradas em frações:
1/100, 2/100 etc. Conheça um pouco mais sobre as quatro técnicas de gravura:
• Litografia (matriz de pedra): a litografia (lithos = pedra e graphein = escrever) foi criada
no ano de 1796 por Alois Senefelder.
• Xilogravura (matriz de madeira): surgiu como conseqüência da demanda cada vez
maior de consumo de imagens e livros sacros a partir da invenção da imprensa por Gutenberg,
54. Desenho técnico com instrumentos.
www.sxc.hu. 2006.
55. Esboços de expressões de personagens.
www.centraldequadrinhos.com. 2006
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
24
quando as iluminuras e códigos manuscritos passaram a ser um luxo de poucos. A gravura em
madeira seria um meio econômico de substituir o desenho manual, imitando-o de forma ilusória
e permitindo a reprodução mecânica de originais consagrados.
• Calcografia (matriz de metal): surgiu nos ateliês de ourivesaria e de armaduras, no
século XV, onde era usual imprimir-se os desenhos das jóias e brasões em papel para melhor
visualização das imagens.
• Serigrafia (matriz de seda ou náilon):
também conhecida como silk-screen (tela de seda) é
um processo de impressão no qual a tinta é vazada -
pela pressão de um rodo ou puxador - através de
uma tela preparada. É utilizada na impressão em
variados tipos de materiais (papel, plástico, borracha,
madeira, vidro, tecido, etc.), superfícies (cilíndrica,
esférica, irregular, clara, escura, opaca, brilhante,
etc.) espessuras ou tamanhos, com diversos tipos de
tintas ou cores. Também pode ser feita de forma
mecânica (por pessoas) ou automática (por
máquinas).
Pintura
Refere-se genericamente à técnica de aplicar
pigmento em forma líquida a uma superfície
bidimensional, a fim de colori-la, atribuindo-lhe
matizes, tons e texturas. Em um sentido mais
específico, é a arte de pintar uma superfície, tais
como papel, tela, ou uma parede (pintura mural ou
de afrescos). A pintura é considerada por muitos
como uma das expressões artísticas tradicionais
mais importantes; muitas das obras de arte mais
importantes do mundo, tais como a Mona Lisa, são
pinturas. Diferencia-se do desenho pelo uso dos
pigmentos líquidos e do uso constante da cor,
enquanto aquele apropria-se principalmente de
materiais secos. Enquanto técnica, a pintura
envolve um determinado meio de manifestação (a
superfície onde ela será produzida) e um material
para lidar com os pigmentos (os vários tipos de
pincéis e tintas).
A escolha dos materiais e técnicas adequadas
está diretamente ligada ao resultado final desejado
para o trabalho como se pretende que ele seja
entendido. Desta forma, a análise de qualquer obra
artística passa pela identificação do suporte e da
técnica utilizadas. Enquanto técnica, a pintura
envolve um determinado meio de manifestação (a superfície onde ela será produzida) e um
material para lidar com os pigmentos (os vários tipos de pincéis e tintas).
O suporte mais comum é a tela (normalmente uma superfície de madeira coberta por algum
tipo de tecido), embora durante a Idade Média e o Renascimento o afresco tenha tido mais
importância. É possível também usar o papel (embora seja muito pouco adequado à maior
parte das tintas). Quanto aos materiais, a escolha é mais demorada e, normalmente, envolve
uma preferência pessoal do pintor e sua disponibilidade. Materiais comuns são: a tinta a óleo, a
tinta acrílica, o guache e a aquarela.
56. Produção de tela (matriz) de serigrafia.
http://pt.wikipedia.org. 2006.
57. Artista em ateliê de pintura.
Garcia Junior. 2006.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
25
É também possível lidar com pastéis e crayons,
embora estes materiais estejam mais identificados
com o desenho.
No entanto, há controvérsias sobre essa definição
de pintura. Com a variedade de experiências entre
diferentes meios e o uso da tecnologia digital, a idéia
de que pintura não precisa se limitar à aplicação do
"pigmento em forma líquida". Atualmente o conceito
de pintura pode ser ampliado para a representação
visual através das cores. Mesmo assim, a definição
tradicional de pintura não deve ser ignorada.
O elemento fundamental da pintura é a cor. A
relação formal entre as massas coloridas presentes
em uma obra constitiu sua estrutura fundamental,
guiando o olhar do espectador e propondo-lhe
sensações de calor, frio, profundidade, sombra, entre
outros. Estas relações estão implícitas na maior parte
das obras da História da Arte e sua explicitação foi
uma bandeira dos pintores abstratos.
Para saber mais
Conheça as principais técnicas e materiais da pintura:
• Muralismo, pintura mural ou parietal: é a pintura executada sobre uma parede, quer
diretamente na sua superfície, como num afresco, quer num painel montado numa exposição
permanente. Ela difere de todas as outras formas de arte pictórica por estar profundamente
vinculada à arquitetura, podendo explorar o caráter plano de uma parede ou criar o efeito de
uma nova área de espaço. A técnica tradicional de uso mais generalizado é a do afresco, que
consiste na aplicação de pigmentos de cores diferentes, diluídos em água, sobre argamassa
ainda úmida.
• Tinta a óleo: é uma mistura de pigmento pulverizado e óleo de linhaça ou papoula. É uma
massa espessa, da consistência da manteiga, e já vem pronta para o uso, embalada em tubos
ou em pequenas latas. Dissolve-se com óleo de linhaça ou terebintina para torná-la mais
diluída e fácil de espalhar. O óleo acrescenta brilho à tinta; o solvente tende a torná-la opaca.
A grande vantagem da pintura a óleo é a flexibilidade, pois a secagem lenta da tinta permite
ao pintor alterar e corrigir o seu trabalho.
• Acrílico: é uma tinta sintética solúvel em água que pode ser usada em camadas
espessas ou finas, permitindo ao artista combinar as técnicas da pintura a óleo e da aquarela.
Se você quiser fazer tinta acrílica, você pode misturar tinta guache com cola.
• Aquarela: é uma técnica de pintura na qual os pigmentos se encontram suspensos ou
dissolvidos em água. Os suportes utilizados na aquarela são muito variados, embora o mais
comum seja o papel com elevada gramatura (espessura do papel). São também utilizados
como suporte o papiro, casca de árvore, plástico, couro, tecido, madeira e tela.
• Guache: é um tipo de aquarela opaca. Seu grau de opacidade varia com a quantidade de
pigmento branco adicionado adicionado à cor, geralmente o suficiente para evitar que a textura
do papel apareça através da pintura, fazendo com que não tenha a luminosidade das
aquarelas transparentes.
58. Meninos no barco.
Beto Nicácio. Pintura à óleo. 2006.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
26
Colagem
Também é considerada uma técnica
convencional de artes visuais que utiliza vários
materiais aplicados em diferentes suportes para
criar um efeito diferente e interessante. Ao abrigar
no espaço do quadro elementos retirados da
realidade - pedaços de jornal e papéis de todo tipo,
tecidos, madeiras e objetos variados, a colagem
passa a ser concebida como construção sobre um
suporte, o que dificulta o estabelecimento de
fronteiras rígidas entre pintura e escultura.
Escultura
É uma arte que representa imagens plásticas em relevo total
ou parcial usando a tridimensionalidade do espaço.
Os processos da arte em escultura datam da Antigüidade e
sofreram poucas variações até o século XX. Estes processos
podem ser classificados segundo o material empregado: pedra,
metal, argila, gesso ou madeira.
A técnica da modelagem consiste em elaborar esculturas
inéditas através desta técnica. São utilizados materiais macios e
flexíveis, facilmente modeláveis, como a cera, o gesso e a argila.
No caso da argila, a escultura será posteriormente cozida,
tornando-se resistente. A modelagem é, também, o primeiro
passo para a confecção de esculturas através de outras
técnicas, como a fundição e a moldagem.
A técnica do entalhe é um processo que requer tempo e
esforço, já que o artista trabalha minuciosamente numa
escultura, cortando ou extraindo o material supérfluo (madeira,
por exemplo) até obter a forma desejada.
O material é sempre rígido e, com freqüência, pesado. A arte
de esculpir em madeira utiliza poucas espécies de árvores, que
são selecionadas em função da sua textura, da beleza do
material proporcionado pelos veios e pela tonalidade da matéria-
prima. As madeiras comumente utilizadas são o cedro e o
mogno, por serem fáceis de trabalhar e mais leves. O
acabamento da obra é dado com tintas e vernizes preparados
com resinas químicas ou naturais.
Outra técnica utilizada para a escultura é fundição de metal
(ferro, cobre, bronze etc) em que se faz um processo complexo
que começa com um modelo em argila, passando por um molde
que será preenchido com cera, obtendo-se outra peça idêntica
neste material, que poderá ser retocada, para corrigir algumas
imperfeições derivadas do molde. Depois de modelada em cera.
Em seguida, o metal líquido é vazado dentro de um molde,
ocupando o lugar deixado pela cera. O gesso é dissolvido em
uma lavagem a jato de água, revelando a peça com seus
contornos. A escultura de metal passa, então, por um processo
final de recorte e de acabamento.
59. Colagem (papel celofane, cartolina e cola).
www.sxc.hu. 2006.
60. Escultura em pedra.
www.sxc.hu. 2006.
61. Escultura em madeira.
www.sxc.hu. 2006.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
27
Arquitetura
Entre muitas outras coisas, a Arquitetura é a
organização do espaço tridimensional. É uma
atividade humana existente desde que o
homem passou a se abrigar das intempéries do
clima. Uma definição mais precisa da área
envolve todo o design do ambiente construído
pelo homem, o que engloba desde o desenho
de mobiliário (desenho industrial) até o desenho
da paisagem (paisagismo) e da cidade
(urbanismo), passando pelo desenho dos
edifícios e construções (considerada a atividade
mais comum dos arquitetos). O trabalho do
arquiteto envolve, portanto, toda a escala da
vida do homem, desde a manual até a urbana.
A arquitetura se manifesta de dois modos
diferentes: a atividade (a arte, o campo de
trabalho do arquiteto) e o resultado físico (o
conjunto construído de um arquiteto, de um
povo e da humanidade como um todo).
A Arquitetura depende ainda,
necessariamente, da época da sua ocorrência,
do meio físico e social a que pertence, da
técnica decorrente dos materiais empregados e,
finalmente, dos objetivos e dos recursos
financeiros disponíveis para a realização da
obra, ou seja, do programa proposto.
Bem mais do que planejar uma
construção ou dividir espaços para sua melhor
ocupação, a Arquitetura fascina, intriga e,
muitas vezes, revolta as pessoas envolvidas
pelas paredes. Isso porque ela não é apenas uma habilidade prática para solucionar os
espaços habitáveis, mas encarna valores. A Arquitetura desenha a realidade urbana que
acomoda os seres humanos no presente. É o pensamento transformado em pedra, mas
também a criação do pensamento.
62. Prédio do Itamaraty (arquitetura moderna).
Lúcia Costa. Brasília. 2006.
63. Palácio dos Leões (arquitetura colonial).
Brasil - Maranhão. 2006.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
28
Unidade 02 – A LINGUAGEM VISUAL
Parte 6: Comunicação e linguagem
Para garantir sua sobrevivência no mundo e preservar seus conhecimentos e memória, o
ser humano necessita da comunicação através da linguagem oral e escrita. Veremos que a
linguagem visual também tem grande importância no mundo humano.
Pensando sobre o tema
• Observe as imagens de sinais de trânsito e placas na sua cidade e liste quais as que
você consegue identificar o significado.
• Você prefere se comunicar por meio verbal ou escrito? Você acha os meios de
comunicação que só usam imagens são mais fáceis de serem compreendidos do que
os que só utilizam a escrita?
• Você identifica rapidamente e consegue compreender o significado de todas as
imagens que observa em cartazes, outdoors ou muros?
• Você sabe o que é comunicação e linguagem?
Ampliando os conhecimentos
Algumas das características que determinam a condição humana são possuir inteligência,
raciocínio, capacidade de simbolização e pensamento abstrato, se relacionar com o
semelhante de maneira que o convívio social funcione como forma de garantir que o
conhecimento adquirido hoje seja preservado e passado adiante para possíveis modificações e
atualizações, levando à construção de diferentes culturas em diversos contextos históricos. Isto
só existe devido à capacidade que o ser humano tem de se comunicar nos níveis pessoal,
interpessoal e social.
Outros seres vivos também se comunicam, mas não em um nível de complexidade e
nuances que o ser humano, nem preservam aquilo que é comunicado ou simbolizam
significados concretos em idéias abstratas. A comunicação humana, enquanto perpetuação do
conhecimento, é entendida como uma troca de informações (estímulos, imagens, símbolos,
mensagens) possibilitada por um conjunto de regras explícitas ou implícitas, a que chamamos
de código.
64. Diferentes modos do ser humano se comunicar.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
29
Para saber mais
A comunicação existe basicamente para satisfazer a três necessidades primárias: para
que alguém saiba algo, para que alguém faça algo ou para que alguém aceite algo.
Um dos modelos de entendimento do processo de comunicação baseia-se nos
componentes emissor – mensagem – receptor
• Emissor: aquele que envia ou transmite uma idéia ou sentimento através de uma
mensagem;
• Mensagem: o conteúdo da idéia ou sentimento do emissor;
• Receptor: aquele que recebe a mensagem podendo enviá-la de volta ou a outros.
Ampliando os conhecimentos
A linguagem funciona como a ordenadora
dos símbolos da comunicação num contexto
de espaço e tempo, através de acordos
(convenções) estabelecidos por grupos
humanos para transmitir determinados
significados, organizando suas percepções,
classificando e relacionando acontecimentos
para que os símbolos guardem um mesmo
sentido para todos que o empregam.
Talvez por isso tenha sido mais demorado
para você identificar alguns dos símbolos
mostrados anteriormente, por não fazerem
parte da sua cultura local ou por serem de
uma língua estrangeira que você não
conhece. A língua que usamos no Brasil é o
Português, oral e escrito, mas nem todos têm
acesso devido ao alto índice de analfabetismo
no nosso país. Se você estiver lendo este livro
é por que consegue entender um código (a
Língua Portuguesa) que é comum à sua
localidade. Este tipo de linguagem (Português,
Inglês, Espanhol etc) chamamos de
linguagem conceitual.
Mas além da linguagem conceitual (oral
e escrita) existe também a linguagem visual. A
linguagem visual é simbólica e funciona
através de analogias e metáforas. A linguagem
visual é uma linguagem talvez mais limitada do
que a falada, porém mais direta. Isto nos mostra que a transmissão de informações no modo
visual tem um maior no impacto e efeito no observador, já que utilizamos maneiras mais
objetivas através das mensagens visuais em seus diversos exemplos.
Ver significa essencialmente conhecer, perceber pela visão, alcançar com as vista os
seres, as coisas e as formas do mundo ao redor. Ver é também um exercício de construção
perceptiva onde os elementos selecionados e o percurso visual podem ser educados.
Observar é olhar, pesquisar, detalhar, estar atento de diferentes maneiras às
particularidades visuais relacionando-as entre si. O saber ver e observar podem ser
trabalhados de maneira que a pessoa possa analisar, refletir, interferir e produzir visualmente
através do entendimento da linguagem visual.
65. Como você interpretaria as mensagens nestas
imagens?
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
30
Um código ao alcance de todos
A linguagem visual pode ser encontrada por
toda parte — aeroportos, rodovias, fábricas. De
compreensão imediata para pessoas de idiomas
diversos, ela já faz parte da moderna paisagem
urbana. A placa com o desenho de um avião indica
o caminho para o aeroporto; com um prato entre
uma faca e um garfo alerta que há um restaurante
logo ali; o cartaz com um cigarro aceso, cortado
por uma faixa vermelha, lembra que não é
permitido fumar; o contorno de um homem ou
mulher sobre uma porta informa que ali é um
banheiro — masculino ou feminino; flechas
apontam as mãos do trânsito; silhuetas humanas
imitando determinados movimentos simbolizam
atividades esportivas; degraus avisam que há uma
escada por perto; e a clássica caveira sobre duas
tíbias cruzadas adverte: perigo à vista.
Estes são exemplos de glifos, palavra grega que
significa inscrição. Se comparados a seus
ancestrais — os aristocráticos hieróglifos egípcios
—, os modernos até que são sinais muito
corriqueiros. Enquanto os egípcios usavam os
hieróglifos apenas para adornar monumentos,
templos e túmulos, os atuais glifos podem ser
encontrados por toda parte. A tal ponto estão
incorporados à paisagem urbana, em lugares
públicos, mas também em fábricas e escritórios
que chegam a ser uma imagem de modernidade.
Hieróglifos, em grego, significa inscrições
sagradas. Mas os glifos atuais são apenas
utilitários. Eles foram se espalhando à medida que
a revolução nos transportes e comunicações
produziu o turismo internacional de massa, pondo
a circular pelo mundo milhões de pessoas pouco
familiarizadas com a língua dos países visitados.
Daí a necessidade de uma linguagem que pudesse
ser compreendida por qualquer um, principalmente
em lugares grandes, movimentados e complexos,
como os aeroportos, onde a informação rápida e
precisa é fundamental não apenas para os
viajantes como também para o funcionamento do
próprio sistema.
Aliás, essa é mais uma diferença entre os atuais
e antigos glifos. Enquanto os sinais dos egípcios
eram de propósito indecifráveis para os mortais
comuns, os atuais só têm sentido se forem
facilmente identificáveis pelo maior número
possível de pessoas de todas as condições. No meio
de tantas diferenças, há pelo menos uma
semelhança. Cada qual à sua maneira, os dois tipos
de glifos são bonitos. Os atuais, como resultado de
muitas pesquisas dos especialistas em arquitetura,
comunicação visual, arte gráfica e design. Os
antigos, como resultado de uma valorização
cultural comparável às tradicionais formas de arte,
como a pintura ou a escultura.
Adaptado de: Superinteressante, ed. 004, p. 64-67.
66. Hieróglifos em baixo relevo – sistema de
escrita do Egito Antigo.
67. Diversos tipos de sinalização.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
31
Parte 7 – Elementos básicos da linguagem visual
Ampliando os conhecimentos
Estudamos anteriormente que a linguagem visual transmite idéias e sensações através de
símbolos que causam um maior impacto e efeito no observador do que a linguagem conceitual
(oral e escrita) em alguns momentos. Vamos aprender agora que a linguagem visual pode ser
reduzida aos seus elementos básicos, aqueles que formam a imagem e o modo como os
percebemos.
Ponto: primeira unidade da imagem, tendo como
característica a simplicidade e irredutibilidade (não pode ser
reduzido), não possuindo formato nem dimensão. O ponto
constrói a imagem e funciona como referência no espaço
visual por ter um grande poder de atração para a visão
humana. Os pontos podem agir agrupados obtendo um
expressivo efeito visual com formas ordenadas ou aleatórias
em que o olho reúne os pontos em uma única imagem.
Para saber mais
Pontilhismo:
Foi uma técnica inovadora de pintura
desenvolvida pelo artista francês
Georges Seurat no final do séc. XIX
que tinha como proposta formar a
imagem através de minúsculos pontos
de cores pincelados na tela de maneira
que, quando as pessoas observassem à
distância correta, misturassem os
milhares de pontos formando a
imagem.
68. Dependendo de como os pontos são organizados eles podem ser
muito expressivos.
70. Domingo à tarde na Ilha Grande Jatte.
Georges Seurat. França. 1884-86.
69. Imagem formada por pontos.
Garcia Junior. 2006.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
32
Linha: quando agrupamos os pontos muito próximos, em uma seqüência ordenada uns
após os outros e de mesmo tamanho, causam à visão uma ilusão de direcionamento e
acabamos visualizando-os como uma linha.
As linhas podem ser classificadas como:
• geométricas: são abstratas e tem apenas uma dimensão, o comprimento;
• gráficas: linhas desenhadas ou traçadas numa superfície qualquer;
• físicas: pode ser observada, principalmente, nos contornos dos objetos, naturais ou
construídos, criada de maneira abstrata na forma de uma percepção visual ilusória e
imaginária como fios de lã, fios de energia, rachaduras em pisos, horizonte etc.
A linha gráfica pode indicar a trajetória de um ou vários pontos de maneira contínua variando
quanto:
• à espessura, (fina ou grossa);
• à forma (reta, sinuosa, quebrada ou mista);
• ao traçado (cheia, tracejada, pontilhada, traço e ponto, etc) e;
• à posição (horizontal, vertical ou inclinada).
73. Linha geométrica. 74. Linha gráfica. 75. Linha física.
71. Linhas gráficas delineando um desenho. 72. Linhas físicas imaginárias na natureza.
76. Variações de tipos de linha gráfica.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
33
Destas características destacamos a forma e a posição que, dependendo da intenção de
quem a desenha, a linha pode estar carregada de movimento e energia, assumindo diversas
apresentações para expressar vários significados.
Para saber mais
- Reta: linha ilimitada nos dois sentidos (sem começo ou
fim) e possui uma única direção.
- Semi-reta: linha que parte de um ponto de origem e é
ilimitada apenas num sentido de crescimento.
- Retas paralelas: linhas retas que não se cruzam e todos
os seus pontos possuem a mesma distância.
- Retas perpendiculares: linhas retas que se cruzam tem
“aberturas” iguais formando um “canto reto”
- Ângulo: é a “abertura” formada por duas linhas semi-retas
que partem de um mesmo ponto.
- Curva: linha que muda o seu sentido de direção podendo
ser sinuosa, quebrada ou mista.
Forma: a forma é derivada da organização imaginária que damos a um
conjunto de linhas dando um sentido de orientação espacial e de reconhecimento
da imagem representada. A mesma forma pode se apresentar diferente para
nossa observação de acordo com a referência visual da superfície em ela está.
Existem três formas básicas: o círculo, o quadrado e o triângulo eqüilátero,
cada qual com suas características e especificidades, exercendo no observador
diferentes efeitos visuais e impressões quanto aos seus significados. As formas
também podem se dividir em dois grandes grupos:
• Geométricas: figuras ordenadas perfeitamente (formas básicas, polígonos
etc), não tão facilmente reconhecidos na natureza no seu estado mais
puro;
• Orgânicas: formas ordenadas ou aleatórias em estruturas não geométricas,
observadas principalmente na natureza, daí o seu nome (asa de inseto,
folha de árvore, curso e ramificações de um rio etc).
79. As formas geométricas que observamos no
mundo real são construídas pelo ser humano.
80. As formas orgânicas são facilmente
observadas na natureza.
77. Tipos de linhas geométricas.
78. Formas básicas.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
34
Ampliando os conhecimentos
Textura: é a qualidade impressa em uma superfície, enriquecendo as impressões e
sentidos que teremos de determinada forma. A textura pode ser classificada de duas maneiras:
quanto à sua natureza e quanto à forma que ela se apresenta.
Quanto à natureza:
• Textura tátil - é aquela que podemos tocar e sentir fisicamente a sua característica
peculiar pelo tato, como, por exemplo, o reboco granuloso de uma parede, a aspereza
de uma lixa, a lisura de uma cerâmica polida;
• Textura ótica - é aquela existente apenas na ilusão criada pelo olho humano, como, por
exemplo, a capa de um livro que reproduza a imagem de uma parede rebocada ou as
imagens impressas num tecido que criam um padrão de textura reconhecido pela visão,
mas não sentido pelo tato.
Quanto à forma que se apresenta:
• Geométrica – a organização de formas geométricas num padrão dentro de uma área ou
superfície acaba dando a esta a característica de uma textura. Isto acontece por que
agrupamos muito próximos visualmente os elementos semelhantes.
• Orgânica – a superfície possui uma aparência de algo natural, iludindo o olho como se
pudesse ser percebida pelo toque.
Para saber mais
Piet Mondrian (1872-1944):
artista holandês que trabalhava com a arte abstrata
geométrica buscando romper com a representação figurativa
na arte, ou seja, sendo contra a cópia mais ou menos fiel da
realidade. Seguia o movimento chamado De Stijl (o Estilo) e
reduzia a imagem aos seus elementos básicos – linhas,
formas, cores e ritmo numa composição que abandona a arte
do “natural” e passa a seguir formas rígidas e geométricas.
83. Composição VII. Piet Mondrian. Holanda. 1913.
82. Exemplos de texturas orgânicas
81. Exemplos de texturas geométricas
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
35
Dimensão: trabalha em conjunto com a linha e com a forma para iludir o nosso olhar
criando um efeito tridimensional na imagem, que está numa superfície bidimensional, uma folha
de papel, por exemplo. As três dimensões são: altura, comprimento e profundidade.
Junto com o elemento da dimensão relacionaremos o conceito de plano, que é uma área
da imagem que possui duas dimensões (comprimento e largura) e que, através de sua
sobreposição, podemos obter uma ilusão da
terceira dimensão (altura).
A representação da dimensão de
profundidade no espaço bidimensional (altura
e largura) vai depender da capacidade que o
olho tem de se iludir quanto ao modo de
perceber a imagem. A linha funciona como o
contorno das formas obtidas que, por sua
vez, são projetadas na superfície plana
bidimensional de modo que pareçam estar
em diferentes planos. O principal artifício
usado para criar este efeito de profundidade
é a perspectiva, podendo ser intensificados
pelos efeitos de claro-escuro nos diferentes
tons da imagem. A representação do espaço
tridimensional numa superfície bidimensional,
através da perspectiva, vai exigir uma série
de regras e métodos estabelecidos
matematicamente para iludir o olhar.
A ilusão de profundidade
A superfície do papel que você está lendo possui apenas duas dimensões (altura e largura),
portanto como podemos representar objetos com volume tendo três dimensões e termos a ilusão da
terceira dimensão – a profundidade? Usando os truques da Perspectiva para enganar a visão. O
desenho em perspectiva reproduz o efeito que temos quando observamos o ambiente físico – as
imagens se apresentam cada vez menores à medida que aumenta a distância de quem observa. A
ilusão de perspectiva pode ser causada de duas maneiras no desenho artístico:
- Perspectiva Linear – que tem como referência a linha do horizonte e um ou mais pontos de fuga
localizados nesta linha para causar o efeito de profundidade;
- Perspectiva Tonal ou Atmosférica – usa diferentes tonalidades de cores, graduando conforme a
distância que se quer representar – quanto mais próxima do observador a figura está (1º plano) os
tons são mais fortes e quanto mais distante do observador os tons são mais fracos.
ALTURA
COMPRIMENTO
PROFUNDIDADE
OU LARGURA
85. Perspectiva linear
86. Perspectiva notada por diferentes
planos na imagem.
87. Perspectiva tonal ou atmosférica.
84. Figuras tridimensionais.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
36
Escala: quando
trabalhamos com os elementos
visuais em uma área específica
bidimensional, devemos prestar
atenção na relação entre os
tamanhos das imagens. Esta
relação entre os tamanhos é a
escala, também conhecida
como proporção.
Ao falarmos sobre escala
ou proporão vamos estar
comparando conceitos opostos:
grande e pequeno. A medida
para se estabelecer uma
relação comparativa de escala
é o próprio ser humano, tendo
sido desenvolvida pelos gregos
antigos uma relação
proporcional perfeita, a seção áurea, obtida
através do seccionamento de um quadrado,
usando a diagonal de uma de suas metades
como raio para ampliar as suas dimensões
originais, convertendo-o num retângulo áureo. A
escala, como elemento da linguagem visual, traz em si um grande potencial de criação de
efeitos e significados na construção de mensagens comunicativas e expressivas.
89. Escala: relação de tamanhos entre as formas.
88. Projeção de perspectiva: linha do horizonte, linhas convergentes e dois pontos de fuga.
90. Templo de Atena (Acropolis - Partenon).
Atenas, Grécia. C. 447-432 A.C.
As construções
da Grécia Antiga
seguiam um
ideal de
proporção.
Nesta obra a
fachada do
Partenon
corresponde a
um retângulo
áureo perfeito.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
37
Para saber mais
Cubismo:
Um dos principais movimentos artísticos do séc. XX, que teve
destaque entre os anos de 1908 e 1914. Possui esse nome por
que uma pintura de Georges Braque, seu precursor, pareciam
“cubinhos”, e o nome pegou. Os cubistas “quebravam” a
imagem da realidade representando na sua arte formas vistas,
ao mesmo tempo, em todas as posições. Faz uso de formas,
cores e materiais e técnicas variadas como pintura, colagem,
escultura etc. Este estilo variava entre a arte figurativa e
abstrata já que parecia “desmontar” e “remontar” os objetos
de maneira que todos os seus lados fossem vistos em um só
instante. Destaca-se nesse movimento o espanhol Pablo
Picasso (1881-1973) considerado um dos maiores artistas do
séc. XX, que causou uma revolução na arte com seu quadro
“Les Demoiselles D’Avignon” (As senhoritas de Avignon),
pintando mulheres nuas com corpos e rostos deformados, sem
respeitar proporções ou a perspectiva, indo do figurativo ao
quase abstrato.
Conhecendo mais sobre o tema
Direção: quando observamos qualquer imagem procuramos sempre organizá-la e entendê-
la visualmente quanto à sua forma, dimensão, tamanho e outros elementos. Também
procuramos um sentido para a nossa observação, isto é, a direção que percebemos na
imagem. Podemos fazer relação das direções principais com as três formas básicas: quadrado
– horizontal e vertical; triângulo – a inclinada; o círculo – a curva. Cada direção básica expressa
um sentido próprio: horizontal – estase, calma; vertical – prontidão, equilíbrio; inclinada –
instabilidade, atividade; curva – continuidade, totalidade.
Movimento: ao percorremos a imagem com os olhos durante a observação seguindo uma
ou várias direções (horizontal, vertical, inclinado e curva) estamos trabalhando também com o
elemento básico do movimento. O movimento funciona como uma ação que se realiza através
da ilusão criada pelo olho humano. Podemos observar uma imagem estática num papel e
parecer que ela está se movimentando para os nossos olhos. Isso acontece devido à maneira
como os elementos básicos são arranjados e combinados entre si para criar a ilusão do
movimento.
91. Les Demoiselles D’Avignon.
Pablo Picasso. França. 1907.
92. Direção.
93. Movimento.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
38
Para saber mais
Futurismo:
Estilo artístico surgido na França, em 1909, com um manifesto literário
promovido pelo poeta Marinetti convocando os artistas para demonstrarem
“audácia, coragem e revolta” e comemorarem a “nova beleza, a beleza da
velocidade”. O estilo se desenvolveu mais na Itália onde os pintores foram
influenciados pela vida urbana moderna com suas máquinas, a velocidade dos
carros, o barulho da cidade grande. Os pintores combinavam cores fortes e
vibrantes com formas e linhas que transmitissem uma sensação de movimento
na tela. Para os futuristas, a visão humana é dinâmica, observa tudo, por isso
seu trabalho não podia ser estático, tinha de mostrar todos os espaços e
formas ao mesmo tempo. Entre os principais artistas deste movimento
estavam Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrá e Gino Severini.
Op Art / Optical Art (Arte Ótica):
Desenvolvida nos anos 1960, a Op Art (em português Arte Ótica)
buscavam menos expressão sentimental e mais visualização nos seus
trabalhos. Construíam suas obras usando linhas, formas e cores
organizadas com precisão e rigidez, sem temas definidos e de caráter
abstrato, mas quando observadas transmitiam instabilidade e movimento
de maneira a causar ilusões de ótica. Os artistas que mais se destacaram
foi o pintor franco-húngaro Vitor Vasarely, a inglesa Bridget Riley e o
americano Richard Anuszkiewicz.
Pensando sobre o tema
• Fique em um ambiente fechado com a iluminação artificial (lâmpada) desligada. Utilize
uma lanterna ou vela e observe como a sua luz cria diferentes efeitos de sombras.
• Consiga uma televisão que tenha controle de intensidade de cores e diminua até ficar
preto e branco. Observe como existe uma grande diferença na imagem entre as áreas
claras e sombreadas.
• Pesquise em revistas diversas, propagandas que tenham feito o uso de cores. Tente
achar um significado para estas cores e por quê elas foram empregadas na imagem.
Ampliando os conhecimentos
Tom: Nós percebemos o mundo pelos
sentidos da audição, olfato, tato, paladar e,
principalmente, pela visão que só é
possível pela existência da luz. A
sensibilidade dos olhos para a luz faz com
que possamos discernir formas,
movimentos, texturas, cores e tons. O tom
é a quantidade relativa de luz existente em
um ambiente ou numa imagem, definindo
sua obscuridade ou claridade, ausência ou
presença de luz. Temos uma relação de
contraste entre o claro-escuro. 96. O tom (quantidade de iluminação numa imagem) é
independente da informação de cor (croma).
94. Formas únicas de
continuidade do espaço.
Umberto Boccioni. Itália.
1913.
95. Orion.
Victor vasrely. 1956.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
39
Sem esta relação não veríamos o mundo da maneira que ele nos aparenta. A luz natural
emitida pelo sol, a luz branca, é refletida, absorvida, circunda e penetra nos objetos que, por
sua vez, têm características de absorver ou refletir a luminosidade que recebe. Assim,
podemos enxergar as sombras e perceber o volume das coisas (elemento da dimensão), o
espaço que elas ocupam, identificando sua forma, massa, cor, textura, se está estática ou em
movimento etc. As múltiplas gradações entre o claro e escuro consistem numa escala tonal.
Esta escala tonal pode ser aplicada para obtermos vários efeitos sendo um dos
principais a perspectiva (ilusão de tridimensionalidade) causada pelo jogo de luz e sombra,
chamada de perspectiva tonal. Dentro da linguagem visual o elemento básico do tom se torna
essencial para uma representação imagética reconhecida pela percepção humana.
Cor: Este é um elemento básico da linguagem visual que merece um estudo maior,
descrevendo seus aspectos, características, composição e classificação básicas.
Ao longo da história, teóricos e artistas tentaram explicar a natureza da cor e como o ela
ocorre enquanto fenômeno percebido pela visão.
Como foi dito, enxergamos graças à presença da luz, e as cores só existem devido à
sua presença também. A luz natural ou solar é também denominada de luz branca,
deslocando-se a uma velocidade a cerca de 300.000 km/s quando propagada no vácuo
(espaço sem ar). A luz branca pode ser decomposta em milhões de cores na natureza, mas o
ser humano só é capaz de enxergar e identificar uma parte que chamamos de espectro
luminoso visível. As cores principais do espectro luminoso visível obtido através da
decomposição da luz branca são: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Estas
cores podem ser observadas na natureza na forma do arco-íris, com as gotículas de água
suspensas na atmosfera funcionando como prismas para a decomposição da luz branca.
Na imagem ao
lado o artista
usando a técnica
da litogravura
(feita usando
pedra como matriz
de impressão)
criou uma mistura
de vários
elementos básicos
da linguagem
visual, em que se
destacam a forma,
dimensão, escala,
movimento e tom,
para iludir o
observador. Você
consegue se
orientar e definir
onde é alto e
baixo e o que o
personagenm está
fazendo?
97. Exemplos de escalas tonais e a
relação do contraste entre o claro
e o escuro.
98. Ciclo. M.C. Escher. Suíça. 1938
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
40
A cor, enquanto fenômeno físico, possui leis naturais que a regem, e, enquanto
fenômeno fisiológico, possui características identificáveis quanto ao modo como é percebida
pelo olho humano. De acordo com a percepção, as cores possuem três dimensões: matiz
(croma), saturação (pureza relativa da cor) e brilho (valor tonal).
O matiz ou croma é a cor
em si, com suas especificidades
individuais. A saturação é a
pureza relativa da cor ou a
intensidade da sua presença
indo da presença máxima do
seu matiz até um cinza neutro.
O brilho relativo
corresponde ao valor tonal das
gradações entre sua
luminosidade ou obscuridade.
Vale destacar que a presença
ou ausência de cor não afeta o
tom, que é constante. Quando
diminuímos a saturação de um
matiz ele se torna
gradativamente um cinza (assim
como a experiência da televisão
no começo do assunto).
As cores são divididas em
cor luz e cor pigmento, cada qual
com uma classificação para os
diferentes matizes. Para os que
trabalham com cor-luz (como na
televisão ou no cinema), as
primárias são: vermelho, verde e
azul-violetado. A mistura dessas
três luzes coloridas produz o
branco, denominando-se o fenômeno síntese aditiva. Para o químico, o artista e todos que
trabalham com substâncias corantes opacas (cores-pigmento) as cores primárias são o
vermelho, o amarelo e o azul. A mistura das cores-pigmento vermelho, amarelo e azul produz o
cinza neutro por síntese subtrativa. Nas artes gráficas, pintura em aquarela e para todos que
utilizam cor-pigmento transparente, ou por transparência em retículas, as primárias são o
magenta, o amarelo e o ciano. A mistura dessas três cores também produz o cinza neutro por
síntese subtrativa.
99. Decomposição da luz branca no espectro visível por um prisma.
103. Síntese aditiva – cor luz. 104. Síntese subtrativa –
cor pigmento opaco.
105. Síntese subtrativa –
cor pigmento transparente.
102. Luminosidade.
101. Saturação.
100. Matiz.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
41
Outro aspecto importante a ser lembrado no elemento básico cor é a existência das
cores complementares, isto é, aquelas que se equivalem e se equilibram enquanto matizes
expressivos e com saturação máxima. Para entendermos as cores complementares devemos
deixar claro que as cores primárias fundamentais são indivisíveis no campo perceptivo visual:
vermelho, azul e amarelo. As complementares derivam da relação destas três cores
fundamentais da seguinte forma: o azul mais o vermelho originam o violeta ou roxo, que é uma
cor secundária por ter sido obtida da combinação de duas primárias em igual porção. A cor
amarela não participou desta combinação logo, a cor violeta ou roxo e a cor amarela são
complementares. Assim, o verde é o complementar do vermelho, e o laranja é complementar
do azul e o roxo é complementar do amarelo. Esta complementaridade entre as cores encontra
uma explicação fisiológica no efeito da imagem posterior (pós-imagem). Este é o fenômeno
visual fisiológico que ocorre quando o olho
humano esteve fixado ou concentrado em
alguma informação visual. Quando essa
informação ou objeto é substituído por um
campo branco e vazio, vê-se uma imagem
negativa no espaço vazio.
Este efeito de pós-imagem é
visualizado através dos contrastes
simultâneos existentes entre a relação de
duas ou mais cores, explorando as três
dimensões da cor. Os contrastes
simultâneos são notados entre as cores
complementares, quando colocadas juntas
ou entre uma mesma cor tendo a saturação
do seu matiz alterada, ou ainda quando
colocamos uma cor com um valor tonal
diferente, criando assim um jogo de claro-
escuro, destacando ou apagando
determinada cor.
Além destas características físicas e
fisiológicas da cor, ela possui também
atributos qualitativos: classificação em cores
quentes (vermelho, amarelo e seus
derivados), cores frias (azul, violeta, verde e
suas variações); e atributos emotivos: viva,
morta, alegre, triste, calma, ativa etc.
106. Círculo cromático
107. Contrastes de dimensão das
108. Imagem com saturação e tom normal nas
cores.
109. Imagem sem nenhuma saturação de
cores somente com o tom normal.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
42
Jogo de cores
As cores têm forte influência sobre as pessoas.
Animam, relaxam, provocam emoções boas e más.
As cores quentes aumentam o apetite nas pessoas,
não é à toa que as lanchonetes preferem os tons de
vermelho, laranja e amarelo na decoração. Já as
chamadas cores frias têm efeito inverso. Eis por que
se tem uma sensação de relaxamento ao se olhar o
mar. Essas cores, principalmente o azul, levam à
redução das atividades do corpo, como se a pessoa
estivesse prestes a adormecer. De certa maneira,
instintivamente, se conhece a ação das cores.
Ninguém associa emoções fortes, que fazem disparar
o coração, com tonalidades suaves e, muito menos,
escuras. A paixão, por exemplo, é eternamente
simbolizada por corações vermelhos. Já quando se
está desanimado, a tendência é usar roupas de cores
frias. Se as cores estimulam as pessoas, há quem
acredite que podem até curar doenças, cada matiz
fornecendo energia para uma parte específica do
organismo. Nos quartos dos hospitais modernos, as
paredes estão sendo pintadas de cores suaves em
substituição ao clássico branco, isso porque o branco
traz tamanha sensação de paz que, em pessoas
deprimidas por causa de doenças, pode acabar
resultando numa impressão de solidão. A idéia de
usar cores para obter determinadas reações de
comportamento é antiga. Os monges tibetanos há
milhares de anos enfatizam uma cor — como o
verde, para obter harmonia — conforme a meditação que pretendem fazer. Tem lógica: na escala
cromática, que vai do vermelho ao violeta, a cor verde fica bem no meio. Nessa posição estratégica,
parece quente ou frio, dependendo da tonalidade. Os tons que puxam mais para o azul, como o
musgo, são repousantes. Já o verde-limão, próximo do amarelo, é considerado uma cor estimulante.
O verde médio é o perfeito equilíbrio. Mas, em geral, qualquer verde dá sensação de bem-estar, e
por esse motivo é a cor que significa "siga" no semáforo: diante da luz verde, o motorista é induzido
a crer que tudo está tranqüilo e ele pode avançar. O gritante vermelho, porém, provoca sempre um
choque — pois é a cor associada à agressividade, às mudanças repentinas, às revoluções onde corre
sangue. Não há quem ouse ignorá-lo, a não ser algumas pessoas ao volante, com os resultados que
todos conhecem.
Nas roupas vestir tons fortes e contrastantes dá mais colorido à vida, quando a situação
parece “preta”. Em relação à idade, é interessante perceber que os jovens — cujo organismo
funciona rápido — gostam dos tons fortes, justamente os que os estimulam ainda mais. Os mais
velhos, porém, combinam o passar dos anos com uma crescente sobriedade. A cultura de uma
sociedade também influi na escolha das cores. Povos tropicais costumam apreciar cores vivas. É só
lembrar a arte plumária dos índios brasileiros. Já as sociedades do hemisfério norte gostam de tons
mais sóbrios, como os das milenares porcelanas chinesas. Às vezes, também, uma mesma situação
é colorida de modo diferente em lugares diferentes. O luto nos países ocidentais é preto porque essa
é a cor da morte — a sensação de preto é causada justamente pela ausência de luz, que por sua vez
é relacionada à vida. Mas os budistas, por exemplo, usam branco nos enterros, como símbolo da paz
alcançada pelo morto. A preferência por esta ou aquela cor também está relacionada à época. O
vermelho, antigamente, era símbolo de riqueza, porque a tintura dessa cor para tecidos era
caríssima.
Em matéria de cor, porém, não se pode pintar tudo em um único tom. Os mais recentes
estudos mostram que tudo depende do estado emocional e da personalidade de cada um — e
principalmente dos valores a que se adere.
Adaptado de: Superinteressante, fev / 1998, ed. 005, p. 52-55.
110. Índia Kuikuro,
Brasil.
111. Mulher tibetana.
112. Prédios holandeses.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
43
Conheça as principais características da luz e das cores:
• Decomposição da luz branca – ninguém passa a vida em
branco e preto pela simples razão de que o olho humano não
pára de medir as ondas luminosas do Sol. Cada uma produz
uma sensação de cor através da decomposição da luz branca:
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul-anil, índigo, violeta.
Quando a luz alcança um objeto, este reflete algumas ondas
que acabam determinando a sua cor. O branco é a sensação
produzida por coisas que refletem toda a luz; um objeto preto,
ao contrário, absorve todas as ondas, sem refletir nada.
• Cor-Luz – observada através dos raios luminoso originada da
luz branca.
• Cor-Pigmento – percebida através das substâncias materiais
corantes (pigmentos) na presença da luz. Pode ser opaca, como
a utilizada na pintura em geral, ou transparente, utilizada
principalmente nas artes gráficas.
• Pigmento – substância natural ou artificial que dá coloração
aos líquidos e tecidos vegetais, animais ou minerais que as
contém. Para obter os pigmentos, as substâncias que os
contém são geralmente transformadas em pó.
• Síntese aditiva das cores – mistura das cores primárias da
luz – vermelho, verde e violeta – dando origem às cores
secindárias da luz – amarelo, magenta, ciano (azul). Nesta
mistura a união de todas as cores luz resulta na cor branca (luz
branca).
• Síntese subtrativa das cores – mistura das cores primárias
em forma de pigmento, tanto opaco quanto transparente. Na
mistura das cores primárias do pigmento transparente são
utilizados o magenta, amarelo e ciano (azul) originando as
secundárias verde, vermelho e violeta. Na mistura das cores
primárias do pigmento opaco são utilizados o vermelho,
amarelo e azul resultando nas secundárias laranja, verde e
roxo. Na síntese aditiva dos dois tipos de pigmento o resultado
é um cinza neutro.
• Cores análogas – cores vizinhas no círculo cromático.
• Cores complementares – cores diametralmente opostas no
círculo cromático.
• Cores frias – predominam o azul e o verde.
• Cores quentes – predominam o vermelho e o amarelo.
• Cores primárias – cores puras, não se formam da mistura de
outras cores (azul, vermelho e amarelo).
• Cores secundárias – resultam da mistura de duas cores
primárias.
• Cores terciárias – resultam da mistura de uma cor primária
com uma secundária.
• Cores neutras – não existe predominância de tonalidades
quentes ou frias (cinzas, bege, marrons, preto e branco).
• Contraste de cores - o contraste é o efeito produzido pela
oposição entre as cores, podendo ser: Complementar – resulta
da aplicação de cores opostas no círculo cromático, ou
Simultâneo – obtido pela aplicação de uma mesma cor sobre
fundos diferentes e que provoca aparente mudanças de
tonalidade, devido à interferência da cor de fundo sobre a cor
aplicada.
• Monocromia – pintura feita utilizando apenas uma cor (matiz)
com gradações (variações) de tonalidades.
• Policromia – pintura realizada utilizando-se várias cores
(matizes)
114. Imagem em policromia.
115. Imagem em monocromia.
113. Classificação das cores.
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
44
Para saber mais
Impressionismo
Movimento surgido na França que
durou apenas seis anos (1860 a
1866), mas marcou a primeira
revolução artística desde o
Renascimento. Os artistas
impressionistas rejeitavam a
tradição da arte tradicional
abandonando o estudo rigoroso da
perspectiva, a composição
equilibrada, as figuras idealizadas,
o contraste tonal do claro-escuro
do Renascimento.
Os impressionistas buscavam
representar as sensações visuais
imediatas através da cor e da luz
causando uma “impressão” de que
o observador estivesse presente
no lugar ou situação. Entre os
principais representantes do
movimento estavam Edouard
Manet (1832-1883), Claude Monet
(1840-1926), Pierre-Auguste
Renoir (1841-1919) e Edgar Degas
(1834-1917). Eles pesquisaram e
estudaram sobre os efeitos da luz
e das cores pintando nas telas com
pinceladas rápidas lembrando
manchas irregulares. O pintor
Claude Monet (1840-1926) foi um
dos que mais explorou os
princípios impressionistas,
pintando ao ar livre, usando a luz
do sol para combinar cores
primárias puras uma ao lado da
outra e as sombras pintadas com
as cores complementares ao lado.
Segundo Monet “tente esquecer
que objetos têm à sua frente,
árvore, casa, campo ou o que for.
Pense apenas: aqui está um
quadradinho azul, aqui uma longa
forma cor-de-rosa, aqui uma faixa
amarela e pinte-a exatamente
como você a vê”.
Vincent van Gogh (1853-1890)
Artista holandês que seguiu os passos dos
impressionistas, mas criou um estilo próprio, forte
e autêntico cheio de expressividade e emoção. Sua
obra transmitia sua angústia e ânsia pela vida e
pela arte, alternando momentos de alegria e
tristeza profunda, o que caracterizava sua
loucura. Fazia suas telas com pinceladas rápidas e
curtas criando formas distorcidas com cores fortes
e contrastantes. Baseou toda a sua obra na
utilização da cor, pintando paisagens, ambientes
(como a famosa obra “O quarto”) e vários auto-
retratos. Viveu sem fama sem ter sua arte
reconhecida e vendeu apenas um único quadro em
toda sua vida. Atualmente suas obras são
comercializadas por milhões de dólares, estando
entre as mais valorizadas de todos os tempos. “As
telas dizem o que não pode ser dito em palavras”
– Van Gogh.
116. Imagem em monocromiaLe Bassin d’Argenteuil.
Claude Monet. França. 1875
117. Auto-retrato.
Van Gogh Holanda. 1889
APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior
45
Parte 8 – Fundamentos compositivos da imagem
Ampliando os conhecimentos
Os elementos básicos por si só não constituem uma mensagem visual, como uma obra de
arte, por exemplo, sendo necessário, para isso, seguir alguns fundamentos de como compor a
imagem para que transmita e expresse idéias e emoções do autor. Tais fundamentos não
surgiram ou foram inventados por acaso, mas foram observados, analisados e experimentados
por estudiosos e artistas.
Equilíbrio: o ser humano tem por necessidade física e mental a busca constante do
equilíbrio, da estabilidade em qualquer objeto visto ou situação vivenciada. Quando uma
pessoa observa qualquer imagem tem como referência uma linha do horizonte, que funciona
como base para se localizar no espaço que está. A partir desta referência é que podemos
definir alto ou baixo, esquerda ou direita, nos orientando e orientando aos outros. O ser
humano percebe o todo, mesmo se aquilo que se apresenta para ele é formado por muitas
partes separadas, tentando sempre restaurar o equilíbrio. Este fenômeno é a busca do
fechamento, simetria e regularidade das unidades que compõem uma figura, objeto ou ação. A
maneira de como percebemos e entendemos uma imagem ou situação é que nos leva a
determinados comportamentos e reações. Na linguagem visual o equilíbrio é verificado quando
traçamos um eixo vertical sob uma linha horizontal secundária como base, obtendo uma
estrutura visual, chamada de eixo sentido, que funciona como referência para nossa
orientação. O equilíbrio físico e o equilíbrio visual não são necessariamente os mesmos, assim
como o centro físico geométrico de um objeto ou figura não é o mesmo centro visual percebido
pelas pessoas. Para entendermos isso é importante lembrar que equilíbrio não é simetria, mas
esta é apenas a forma mais simples de equilíbrio.
Tensão: oposto do equilíbrio, a tensão vem desestruturar a referência do eixo sentido da
linha vertical e da linha-base horizontal causando uma instabilidade na observação do objeto
ou situação. Passa a existir então uma relação entre o equilíbrio e a tensão, num jogo de forças
que atuam no campo de visão percebido pelo ser humano. Estas influências no modo de como
percebemos a imagem são chamadas de forças de movimento por que agem sobre um ponto
de aplicação, sob uma direção e com certa intensidade na percepção visual. Este jogo de
forças pode e deve ser usado para causar sensações, impressões e efeitos diversos na
linguagem visual, cabendo adequar sua ação para um fim específico. O dinamismo e a
atividade, de uma imagem carregada de tensão, contrastam com a calma e estase de outra
que possua equilíbrio. Estes dois fundamentos, equilíbrio e tensão, funcionam como opostos
necessários já que um é referência para o outro no campo da percepção visual.
118.
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Atividade -hist-geo_-17-11_(1)
Atividade  -hist-geo_-17-11_(1)Atividade  -hist-geo_-17-11_(1)
Atividade -hist-geo_-17-11_(1)Washington Rocha
 
Avaliação 9º ano POP ART e DESIGN
Avaliação 9º ano POP ART e DESIGNAvaliação 9º ano POP ART e DESIGN
Avaliação 9º ano POP ART e DESIGNCasiris Crescencio
 
Atividades de Artes 6° ao 9° Ano
Atividades de Artes 6° ao 9° AnoAtividades de Artes 6° ao 9° Ano
Atividades de Artes 6° ao 9° AnoLeoneide Carvalho
 
6º ano avaliação de arte 1º bimestre
6º ano avaliação de arte 1º bimestre6º ano avaliação de arte 1º bimestre
6º ano avaliação de arte 1º bimestreFabiola Oliveira
 
Apostila ensinoreligioso
Apostila ensinoreligiosoApostila ensinoreligioso
Apostila ensinoreligiosoRonaldo Russou
 
A diversidade cultural do Brasil
A diversidade cultural do BrasilA diversidade cultural do Brasil
A diversidade cultural do BrasilAndreia Bastos
 
82428046 exercicios-denotacao-e-conotacao
82428046 exercicios-denotacao-e-conotacao82428046 exercicios-denotacao-e-conotacao
82428046 exercicios-denotacao-e-conotacaoGeija Fortunato
 
Artes Dança/ Danças Regionais e Atividades
Artes Dança/ Danças Regionais e AtividadesArtes Dança/ Danças Regionais e Atividades
Artes Dança/ Danças Regionais e AtividadesGeo Honório
 
5º ano edu. para a cidadania ativ. compl
5º ano edu. para a cidadania ativ. compl5º ano edu. para a cidadania ativ. compl
5º ano edu. para a cidadania ativ. complGiselda Rodrigues
 
Atividades historia da copa do mundo 2018 interdisciplinar port, hist, geo
Atividades historia da copa do mundo 2018 interdisciplinar port, hist, geoAtividades historia da copa do mundo 2018 interdisciplinar port, hist, geo
Atividades historia da copa do mundo 2018 interdisciplinar port, hist, geoAtividades Diversas Cláudia
 

Mais procurados (20)

Prova de sociologia eo gabarito (1)
Prova de sociologia eo gabarito (1)Prova de sociologia eo gabarito (1)
Prova de sociologia eo gabarito (1)
 
Atividade -hist-geo_-17-11_(1)
Atividade  -hist-geo_-17-11_(1)Atividade  -hist-geo_-17-11_(1)
Atividade -hist-geo_-17-11_(1)
 
Atividades feudalismo na idade média
Atividades   feudalismo na idade médiaAtividades   feudalismo na idade média
Atividades feudalismo na idade média
 
Tópico 5 historia 6 ano1
Tópico 5 historia 6 ano1Tópico 5 historia 6 ano1
Tópico 5 historia 6 ano1
 
Avaliação 9º ano POP ART e DESIGN
Avaliação 9º ano POP ART e DESIGNAvaliação 9º ano POP ART e DESIGN
Avaliação 9º ano POP ART e DESIGN
 
Atividades origem festa junina
Atividades origem  festa juninaAtividades origem  festa junina
Atividades origem festa junina
 
Atividades de Artes 6° ao 9° Ano
Atividades de Artes 6° ao 9° AnoAtividades de Artes 6° ao 9° Ano
Atividades de Artes 6° ao 9° Ano
 
6º ano avaliação de arte 1º bimestre
6º ano avaliação de arte 1º bimestre6º ano avaliação de arte 1º bimestre
6º ano avaliação de arte 1º bimestre
 
Apostila ensinoreligioso
Apostila ensinoreligiosoApostila ensinoreligioso
Apostila ensinoreligioso
 
A diversidade cultural do Brasil
A diversidade cultural do BrasilA diversidade cultural do Brasil
A diversidade cultural do Brasil
 
Estado nacao e governo
Estado nacao e governoEstado nacao e governo
Estado nacao e governo
 
82428046 exercicios-denotacao-e-conotacao
82428046 exercicios-denotacao-e-conotacao82428046 exercicios-denotacao-e-conotacao
82428046 exercicios-denotacao-e-conotacao
 
Artes Dança/ Danças Regionais e Atividades
Artes Dança/ Danças Regionais e AtividadesArtes Dança/ Danças Regionais e Atividades
Artes Dança/ Danças Regionais e Atividades
 
Atividades sobre as canções da ditadura militar
Atividades sobre as canções da ditadura militarAtividades sobre as canções da ditadura militar
Atividades sobre as canções da ditadura militar
 
5º ano edu. para a cidadania ativ. compl
5º ano edu. para a cidadania ativ. compl5º ano edu. para a cidadania ativ. compl
5º ano edu. para a cidadania ativ. compl
 
A diversidade cultural no brasil (1) (1)
A diversidade cultural no brasil (1) (1)A diversidade cultural no brasil (1) (1)
A diversidade cultural no brasil (1) (1)
 
EJA: AVALIAÇÃO DE ENSINO RELIGIOSO - 6º E 7º ANO - ANIMISMO
EJA: AVALIAÇÃO DE ENSINO RELIGIOSO - 6º E 7º ANO - ANIMISMOEJA: AVALIAÇÃO DE ENSINO RELIGIOSO - 6º E 7º ANO - ANIMISMO
EJA: AVALIAÇÃO DE ENSINO RELIGIOSO - 6º E 7º ANO - ANIMISMO
 
Atividades historia da copa do mundo 2018 interdisciplinar port, hist, geo
Atividades historia da copa do mundo 2018 interdisciplinar port, hist, geoAtividades historia da copa do mundo 2018 interdisciplinar port, hist, geo
Atividades historia da copa do mundo 2018 interdisciplinar port, hist, geo
 
Apostila ensino médio danca
Apostila ensino médio dancaApostila ensino médio danca
Apostila ensino médio danca
 
Prova 7ano ensino religioso 2b pet 2
Prova 7ano ensino religioso 2b pet 2Prova 7ano ensino religioso 2b pet 2
Prova 7ano ensino religioso 2b pet 2
 

Semelhante a Apostila de-artes-visuais (1) (20)

Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)Apostila de-artes-visuais (1)
Apostila de-artes-visuais (1)
 
Apostila de arte_artes_visuais_2014
Apostila de arte_artes_visuais_2014Apostila de arte_artes_visuais_2014
Apostila de arte_artes_visuais_2014
 
Apostila de artes visuais 2014
Apostila de artes visuais 2014 Apostila de artes visuais 2014
Apostila de artes visuais 2014
 
Apostila de arte_artes_visuais_2014
Apostila de arte_artes_visuais_2014Apostila de arte_artes_visuais_2014
Apostila de arte_artes_visuais_2014
 
Apostila de Artes Visuais (revisada e ampliada 2014)
Apostila de Artes Visuais (revisada e ampliada 2014)Apostila de Artes Visuais (revisada e ampliada 2014)
Apostila de Artes Visuais (revisada e ampliada 2014)
 
Arte 1 médio slide
Arte 1 médio slideArte 1 médio slide
Arte 1 médio slide
 
A arte no dia a dia
A arte no dia a diaA arte no dia a dia
A arte no dia a dia
 
O que é arte?
O que é arte?O que é arte?
O que é arte?
 
Apostila de arte
Apostila de arteApostila de arte
Apostila de arte
 
Apostila de arte
Apostila de arteApostila de arte
Apostila de arte
 
Apostila de arte
Apostila de arteApostila de arte
Apostila de arte
 
Vamos falar de arte(1)
Vamos falar de arte(1)Vamos falar de arte(1)
Vamos falar de arte(1)
 
Funções da arte
Funções da arteFunções da arte
Funções da arte
 
Entenda a arte 2013
Entenda a arte 2013Entenda a arte 2013
Entenda a arte 2013
 
Entendendo a arte
Entendendo a arteEntendendo a arte
Entendendo a arte
 
Arte
ArteArte
Arte
 
O que é a arte
O que é a arteO que é a arte
O que é a arte
 
Introdução à História da Arte
Introdução à História da ArteIntrodução à História da Arte
Introdução à História da Arte
 
Celso favaretto o que e arte
Celso favaretto o que e arteCelso favaretto o que e arte
Celso favaretto o que e arte
 
Definições de arte pergunta resposta
Definições de arte pergunta respostaDefinições de arte pergunta resposta
Definições de arte pergunta resposta
 

Mais de Lucimar Avelino

jogo-3-familias-historicas.pdf
jogo-3-familias-historicas.pdfjogo-3-familias-historicas.pdf
jogo-3-familias-historicas.pdfLucimar Avelino
 
Direitos humanos cartilha
Direitos humanos cartilhaDireitos humanos cartilha
Direitos humanos cartilhaLucimar Avelino
 
2001. ball. diretrizes políticas globais e relações política locais
2001. ball. diretrizes políticas globais e relações política locais2001. ball. diretrizes políticas globais e relações política locais
2001. ball. diretrizes políticas globais e relações política locaisLucimar Avelino
 

Mais de Lucimar Avelino (6)

jogo-3-familias-historicas.pdf
jogo-3-familias-historicas.pdfjogo-3-familias-historicas.pdf
jogo-3-familias-historicas.pdf
 
Racismo na escola
Racismo na escolaRacismo na escola
Racismo na escola
 
Direitos humanos cartilha
Direitos humanos cartilhaDireitos humanos cartilha
Direitos humanos cartilha
 
Analise tematica
Analise tematicaAnalise tematica
Analise tematica
 
2001. ball. diretrizes políticas globais e relações política locais
2001. ball. diretrizes políticas globais e relações política locais2001. ball. diretrizes políticas globais e relações política locais
2001. ball. diretrizes políticas globais e relações política locais
 
Luiz gonzaga
Luiz gonzagaLuiz gonzaga
Luiz gonzaga
 

Apostila de-artes-visuais (1)

  • 1.
  • 2. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 2 Apostila de Arte ARTES VISUAIS Garcia Junior
  • 3. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 3 Elaboração do texto, projeto gráfico, diagramação, capa, pesquisa iconográfica e fotomontagens: Garcia Junior É permitida a reprodução para fins didáticos em sala de aula desde que comunicada ao autor pessoalmente, por telefone ou meio eletrônico. Imagética Comunicação & Design. Av. A, Qd. 01, Bl. 06, Apto. 404, Cond. Ipem-Angelim, Bairro Angelim, CEP: 65062-710, São Luís – Maranhão Fone: (98) 3246 9860 E-mails: faleconosco@imagetica.net / gjrdesign@hotmail.com Site: www.imagetica.net Azevedo Junior, José Garcia de. Apostila de Arte – Artes Visuais. São Luís: Imagética Comunicação e Design, 2007. 59 p.: il. 1. Arte – Artes Visuais – Linguagem Códigos e suas Tecnologias – Ensino Médio – Título. CDD CDU
  • 4. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 4 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO p. 04 UNIDADE 01 – Entendendo a Arte p. 05 Parte 01: Conceitos, importância e funções da Arte p. 05 Parte 02: Arte nas imagens do cotidiano p. 12 Parte 03: A beleza, o feio e o gosto p. 14 Parte 04: Arte erudita, arte popular e arte de massa p. 17 Parte 05: Técnicas e materiais artísticos e expressivos nas artes visuais p. 22 UNIDADE 02 – A linguagem visual p. 28 Parte 06: Comunicação e linguagem p. 28 Parte 07: Elementos básicos da linguagem visual p. 31 Parte 08: Fundamentos compositivos da imagem p. 45 PROPOSTA DE PLANO DIDÁTICO p. 50 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS p. 58 APRESENTAÇÃO Esta apostila é parte de uma pesquisa pessoal do autor com alunos do Ensino Médio sobre o Ensino de Arte, visando uma melhor metodologia de construção dos conhecimentos da Arte, enfocando seus aspectos filosóficos, sociológicos, históricos, estéticos e técnicos. A abordagem dos conteúdos é feita de maneira crítica e questionadora, orientando o leitor a traçar paralelos com sua realidade para uma aprendizagem significativa e contextualizada. O texto organiza e explora os elementos conceituais didaticamente fazendo relação com as mais de 120 imagens que ilustram a apostila. Longe de ser uma referência única, propomos que essa apostila seja um dos pontos de partida para o despertar do interesse artístico em suas principais dimensões: o saber, a apreciação e a produção. Quaisquer críticas, comentários ou sugestões poderão ser encaminhados para o e-mail faleconosco@imagetica.net. Atualizações poderão ser obtidas no site www.imagetica.net. Garcia Junior.
  • 5. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 5 APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS Garcia Junior Unidade 01 – ENTENDENDO A ARTE Parte 1: Conceitos, importância e funções da arte O mundo da arte é concreto e vivo podendo ser observado, compreendido e apreciado. Através da experiência artística o ser humano desenvolve sua imaginação e criação aprendendo a conviver com seus semelhantes, respeitando as diferenças e sabendo modificar sua realidade. A arte dá e encontra forma e significado como instrumento de vida na busca do entendimento de quem somos, onde estamos e o que fazemos no mundo. Pensando sobre o tema - Observe estas imagens: - Você já viu alguma imagem e ficou na dúvida se ela era ou não uma obra de arte? Quais foram as imagens? - Como você faria para distinguir a imagem de um cartaz de filme de cinema de uma tela pintada como sendo arte? - Você sabe o que é arte e para quê ela serve? 01. Pietá. Michelangelo. Igreja de São Pedro, Vaticano, Itália. C. de 1500 02. Cadeira Kasese. Hella Jongerius. 2000. 03. Mont Ste. Vitoire. Paul Cézanne. França. 1885 - 1887. 04. Poster de Star Wars – Episode III. LucasFilm. 2005.
  • 6. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 6 Conhecendo mais sobre o tema Para podermos responder a essas perguntas devemos, antes de mais nada, saber que a arte é conhecimento. A arte é uma das primeiras manifestações da humanidade como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas (pintura nas cavernas, templos religiosos, roupas, quadros, filmes etc) que representam sua vivência no mundo, comunicando e expressando suas idéias, sentimentos e sensações para os outros. Desta maneira, quando o ser humano faz arte, ele cria um objeto artístico que não precisa nos mostrar exatamente como as coisas são no mundo natural ou vivido e sim, como as coisas podem ser, de acordo com a sua visão. A função da arte e o seu valor, portanto, não estão no retrato fiel da realidade, mas sim, na representação simbólica do mundo humano. Para existir a arte são precisos três elementos: o artista, o observador e a obra de arte. O primeiro elemento é o artista, aquele que cria a obra, partindo do seu conhecimento concreto, abstrato e individual transmitindo e expressando suas idéias, sentimentos, emoções em um objeto artístico (pintura, escultura, desenho etc) que simbolize esses conceitos. Para criar a obra o artista necessita conhecer e experimentar os materiais com que trabalha, quais as técnicas que melhor se encaixam à sua proposta de arte e como expor seu conhecimento de maneira formal no objeto artístico. O outro elemento é o observador, que faz parte do público que tem o contato com a obra, partindo num caminho inverso ao do artista – observa a obra para chegar ao conhecimento de mundo que ela contém. Para isso o observador precisa de sensibilidade, disponibilidade para entendê-la e algum conhecimento de história e história da arte, assim poderá entender o contexto em que a obra foi produzida e fazer relação com o seu próprio contexto. Por fim, a obra de arte ou o objeto artístico, faz parte de todo o processo, indo da criação do artista até o entendimento e apreciação do observador. A obra de arte guarda um fim em si mesma sem precisar de um complemento ou “tradução”, desde que isso não faça parte da proposta do artista. 1. O Artista cria, transmitindo e expressando idéias e sentimentos... 2. Na forma de um Objeto Artístico – a obra de arte que... 3. O Observador vê, analisa, compreende e aprecia. 05. Artista Philippe Farraut esculpindo em pedra. 06. Visitantes no Museu do Vidro em Nova York, Estados Unidos.
  • 7. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 7 Pensando sobre o tema • Observe e analise as imagens de acordo com os questionamentos: • Quais dessas imagens você consideraria como sendo obra de arte? • Quais são as características das imagens que levam você a considerar isso? • Elas são parecidas entre si e são da mesma época? Conhecendo mais sobre o tema Dentre os possíveis e variados conceitos que a arte pode ter podemos sintetizá-los do seguinte modo – a arte é uma experiência humana de conhecimento estético que transmite e expressa idéias e emoções na forma de um objeto artístico (desenho, pintura, escultura, arquitetura etc) e que possui em si o seu próprio valor. Portanto, para apreciarmos a arte é necessário aprender sobre ela. Aprender a observar, a analisar, a refletir, a criticar e a emitir opiniões fundamentadas sobre gostos, estilos, materiais e modos diferentes de fazer arte. Uma tela pintada na Europa no séc. XIX pode não ter o mesmo valor artístico para uma comunidade indígena ou para uma sociedade africana que conservem seus valores e tradições originais. Por que isso pode acontecer se a arte é universal? Para esses grupos étnicos os significados da arte como a entendemos podem não ser os mesmos por não pertencerem ao contexto em que eles vivem. 06. Colar-apito. Etnia indígena Urubu Kaapor. Maranhão, Brasil. 07. Bicho. Ligia Clark. Brasil. 1960. 08. A Anunciação. Iluminura de evangelho manuscrito. C. de 1150. 09. Peça de propaganda de indústria de papel. 10. Cratera (vaso) grego. Imagem de espetáculo teatral. Grécia. C. de 500 A.C.
  • 8. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 8 Cada sociedade possui seus próprios valores morais, religiosos, artísticos entre outros. Isso forma o que chamamos de cultura de um povo. Mas uma cultura não fica isolada e sofre influências de outras, portanto, nenhuma cultura é estática e sim dinâmica e mutável. A arte, ao longo dos tempos, tem se manifestado de modos e finalidades diversas. Na Antiguidade, em diferentes lugares a arte era vislumbrada em manifestações e formas variadas – na Grécia, no Egito, na Índia, na Mesopotâmia... Os grupos sociais vêem a arte de um modo diferente, cada qual segundo a sua função. Nas sociedades indígenas e africanas originais, por exemplo, a arte não era separada do convívio do dia-a-dia, mas presente nas vestimentas, nas pinturas, nos artefatos, na relação com o natural e o sobrenatural, onde cada membro da comunidade podia exercer uma função artística. Somente no séc. XX a arte foi reconhecida e valorizada por si, como objeto que possibilita uma experiência de conhecimento estético. 11. Pinturas rupestres de animais. Cavernas de Lascaux. França. C. de 15-13000 A.C. 12. Pintura na tumba de Nefertari. Oferenda à deusa Ísis. Bahri, Egito. C. 1279-1212 A.C (dinastia 19). Desde os primórdios o ser humano busca transmitir e expressar suas idéias e sentimentos. O ser humano representa simbolicamente sua vivência, valores e crenças através da arte. Nesta pintura à óleo o artista não presenciou a cena entre Cristo e os seus apóstolos, mas representou a cena como ela poderia ter ocorrido de maneira extremamente realista. A arte, então, não precisa nos mostrar a realidade como ela é, mas como é percebida, interpretada e mostrada pelo ser humano. 13. Tomé, o incrédulo. Caravaggio. Espanha. C. de 1602-1603.
  • 9. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 9 Pensando sobre o tema • Quando você observa imagens de um modo geral procura entendê-la? Para quê serve a imagem e com que finalidade ela foi criada? Conhecendo mais sobre o tema Ao longo da história da arte podemos distinguir três funções principais para a arte – a pragmática ou utilitária, a naturalista e a formalista. • Função pragmática ou utilitária: a arte serve como meio para se alcançar um fim não-artístico, não sendo valorizada por si mesma, mas pela sua finalidade. Segundo este ponto de vista a arte pode estar a serviço para finalidades pedagógicas, religiosas, políticas ou sociais. Não interessa aqui se a obra tem ou não qualidade estética, mas se a obra cumpre seu papel moral de atingir a finalidade a que ela se prestou. Uma cultura pode ser chamada pragmática quando o comportamento, a produção intelectual ou artística de um povo são determinados por sua utilidade. 14. A redenção de Cam. Modesto Broccos Y Gomes. Rio de Janeiro, Brasil. 1895. 15. São João Nepomuceno. Aleijadinho. Minas Gerais, Brasil. 1895. 16. Abstrato. Antônio Bandeira. Brasil. 1967. 17. Vaso de cariátides Cultura Santarém. Pará, Brasil. C. 1000-1500. Vaso de cerâmica em argila da Cultura Santarém, etnia indígena que se desenvolveu na foz do rio Tapajós, no Baixo Amazonas. Esta peça possuía uma finalidade ritualística e era adornada com ricos detalhes. Cariátides são os nomes das figuras antropomórficas (mistura de humanos com animais) que sustentam o vaso na base.
  • 10. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 10 • Função naturalista: o que interessa é a representação da realidade ou da imaginação o mais natural possível para que o conteúdo possa ser identificado e compreendido pelo observador. A obra de arte naturalista mostra uma realidade que está fora dela retratando objetos, pessoas ou lugares. Para a função naturalista o que importa é a correta representação (perfeição da técnica) para que possamos reconhecer a imagem retratada; a qualidade de representar o assunto por inteiro; e o vigor, isto é, o poder de transmitir de maneira convincente o assunto para o observador. • Função formalista: atribui maior qualidade na forma de apresentação da obra preocupando-se com seus significados e motivos estéticos. A função formalista trabalha com os princípios que determinam a organização da imagem – os elementos e a composição da imagem. Com o formalismo nas obras, o estudo e entendimento da arte passaram a ter um caráter menos ligado às duas funções anteriores importando-se mais em transmitir e expressar idéias e emoções através de objetos artísticos. Foi só a partir do séc. XX que a função formalista predominou nas produções artísticas através da arte moderna, com novas propostas de criação. O conceito de arte que temos hoje em dia é derivado desta função. 18. Recado difícil. Almeida Júnior. Rio de Janeiro. Brasil. 1995. Nesta pintura à óleo o artista retrata uma situação de modo realista com personagens humildes tirados do cotidiano brasileiro da época. A perfeição da técnica da pintura ressalta a intenção de representar a imagem o mais natural possível. Esta pintura à óleo marca o início nas artes visuais do movimento cultural conhecido como Modernismo no Brasil. Ela simboliza elementos regionais (sol, mandacaru) com cores vivas e figuras estilizadas e distorcidas, sem se preocupar com a anatomia perfeita e sim com a forma de apresentação estética da arte em si. O nome “Abaporu” significa na língua Tupi-Guarani “o homem que come” relacionado ao “antropofagismo cultural” como proposta artística do Modernismo. 19. O Abaporu. Tarsila do Amaral São Paulo. Brasil. 1927.
  • 11. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 11 Para saber mais Arte Figurativa ou Figurativismo: é aquela que retrata e expressa a figura de um lugar, objeto, pessoa ou situação de forma que possa ser identificado, reconhecido. Abrange desde a figuração realista (parecida com o real) até a estilizada (sem traços individualizadores). O figurativismo segue regras e padrões de representação da imagem retratada. Arte Abstrata ou Abstracionismo: termo genérico utilizado para classificar toda forma de arte que se utiliza somente de formas, cores ou texturas, sem retratar nenhuma figura, rompendo com a figuração, com a representação naturalista da realidade. Podemos classificar o abstracionismo em duas tendências básicas: a geométrica e a informal. 20. A leiteira. Jan Vermeer. Holanda. 1660. 21. Broadway Boogie Woogie. Piet Mondrian. Holanda. 19942-1943. Nesta pintura à óleo, feita durante o período artístico chamado Renascimento, o artista explorou a representação de uma cena do dia-a-dia de modo realista retratando com perfeição a naturalidade figurativa das formas, iluminação, cores e texturas criando toda uma atmosfera que nos faz mergulhar na cena. Esta obra de arte pode ser classificada como Naturalista segundo sua função original quando foi criada. Aqui o artista reduz a imagem aos seus elementos básicos visuais: formas, cores, direção e movimento. Esta obra faz parte do movimento Expressionista Alemão na Arte Moderna que evitava a representação da natureza tal qual a vemos. Para estes artistas a Arte era a simplicidade e organização geométrica do espaço. Nesta pintura à óleo o artista não se preocupou em criar algo identificável mas, sim, transmitir valores e significados estéticos nas formas básicas, por isso pode ser classificada como sendo da função Formalista.
  • 12. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 12 Parte 2: Arte nas imagens do cotidiano Pensando sobre o tema • Onde e como você vê a arte no seu dia-a- dia? • Quais são as características formais e quais significados as imagens que você considera arte transmitem para você? • O que leva você a entender estas imagens como sendo arte? Ampliando os conhecimentos Uma imagem guarda uma semelhança com algo, representando aquilo que o nosso sentido da visão pode captar, aquilo que podemos ver, ou que nossa imaginação pode criar. Assim, o reflexo de nosso rosto na água é uma imagem que a natureza se encarregou de criar. O ser humano, ao longo de seu desenvolvimento, tem procurado encontrar formas de registrar essa imaginação ou realidade captada, através de pinturas, desenhos, esculturas, gravuras ou filmes, ou seja, através de representações imagéticas. A principal diferença entre imagem e representação imagética é que imagem é tudo aquilo que nosso sentido da visão pode captar registrando tanto o que é realidade quanto imaginação, e representação imagética são imagens carregadas de significados organizados ou não de maneira consciente – com valores artísticos. Os significados e intenções na criação variam de acordo com o período, lugar e pessoas, ou seja, de acordo com o contexto histórico. Desde tempos remotos, o ser humano já procurava fazer representações imagéticas nas paredes das cavernas. Essas imagens podiam ter finalidades místicas e de sobrevivência. Na Idade Média, as imagens das obras de arte possuíam um cunho educativo a serviço da religião. Já no Renascimento as imagens artísticas procuravam elevar a condição do ser humano a um nível maior. No Romantismo e Modernismo, as obras de arte possuíam fins diversos, como protestos e denúncias dos problemas políticos e sociais. Na atualidade existem várias maneiras de se representar a realidade ou a imaginação. Hoje em dia, além das formas tradicionais (desenho, pintura, escultura, gravura, arquitetura), existe o cinema, a televisão, o computador e a Internet. Através dessas novas tecnologias surgiram também várias manifestações artísticas que são produzidas basicamente utilizando-se das suas possibilidades e inovações. Através da TV encontramos várias manifestações de produções artísticas, como, por exemplo, telenovelas, seriados, filmes ou desenhos animados. Estes ligados diretamente às artes cênicas, porém utilizando mecanismo de representação imagética das artes visuais, como o vídeo. Nesse caso, são linguagens artísticas que se fundem, se unem. Podemos denominar essa linguagem artística como “audiovisual” – união de som e de imagem. Outras manifestações com elementos artísticos que estão presentes nas imagens do nosso cotidiano são as publicações gráficas como os jornais, as revistas, os livros, os outdoors, os 22. Fotomontagem com elementos simbólicos da arte. Garcia Junior. 2005.
  • 13. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 13 panfletos, entre outras. Nessas publicações encontramos várias formas de representação, que vão desde o desenho até a fotografia. Nos jornais, por exemplo, nos divertimos freqüentemente com as tiras de histórias em quadrinhos, os cartuns e as charges políticas. Em contrapartida, também podemos nos chocar vendo imagens com cenas de violência captadas com precisão pela câmera do fotógrafo. Nas revistas utiliza-se dessas mesmas imagens, porém, com um pouco mais de sofisticação, elaborando o visual da página junto com texto, fotografias e gráficos para que se torne mais interessante ao leitor. As próprias histórias em quadrinhos (também conhecidas por HQ’s), que inicialmente surgiram para entreter os leitores de antigos jornais norte-americanos, alcançaram um nível artístico elevado, em que artistas fazem uso de sua linguagem para expressarem suas criações. Para saber mais Você já reparou que as roupas variam de acordo com várias situações: o ambiente, a época, o nível social, o poder de aquisição, o grupo cultural, os lugares... Esta variação nos gostos, estilos e modos de se vestir possui um nome: moda. Geralmente atribuímos a moda a algo fútil, sem conteúdo e passageiro, que se preocupa apenas com a beleza exterior do “modelo”. De certa maneira isto tem um sentido. Contudo, também podemos pensar na moda como um registro de impressões e características de grupos humanos que convivem socialmente e que procuram transmitir e expressar, pelas suas vestimentas, elementos artísticos no cotidiano. O homem pré-histórico tinha uma moda ou um modo de vestir para atrair a caça, para vencer uma guerra ou para cultuar os mortos, o homem moderno se veste de jeito diferente para seduzir, para fechar um negócio ou para passear. Estar na moda é incorporar os símbolos de determinado grupo social. É como afirmar aos outros, através das roupas, que você está bem informado sobre o que se passa no mundo. Em qualquer que seja a época a moda está relacionada ao conceito de status, o nível social a que pertence a pessoa. A moda, tanto nas vestimentas quanto nos acessórios e peças de decoração, tem mostrado diferentes faces ao longo das épocas, funcionando como registro diário do convívio em sociedade, com suas diferenças de classe, de nível cultural, financeiro etc. O que devemos preservar e respeitar é a diversidade existente nas manifestações da moda pelo mundo, já que ela possui elementos artísticos que também devem se manter. As diversas formas de tecidos, cortes, peças de roupas e cores são usadas para identificar a que grupo uma pessoa pertence, não que isto resuma a personalidade dela, nem que seja motivo para excluí-la de outros grupos, mas como questão de atitude perante os demais. 23. Diferentes tipos de vestimentas de acordo com a cultura. Garcia Junior. 2005.
  • 14. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 14 Parte 3: A beleza, o feio e o gosto Pensando sobre o tema • O que você considera como belo? Um rosto feminino ou masculino? Um corpo saudável? Um pôr-do-sol na praia? Uma roupa que está na moda? • Observe as imagens e indique aquelas que você julga como sendo “belas” e escreva explicando os motivos que levaram você a esse julgamento. • Reflita sobre as questões anteriores e compare com as opiniões de seus colegas. 24. Construção mole com feijões cozidos – premonição da Guerra Civil. Salvador Dali. Espanha. 1936. 25. Fotografia de formações rochosas. Deserto do Arizona. Estados Unidos. 26. Ilustração feita com aerógrafo de mulher na praia. 27. Fotografia de Quedas d’água. Montana. Estados Unidos. 28. Fotografias de homens de diferentes culturas.
  • 15. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 15 Ampliando os conhecimentos Quando você sabe que algo possui beleza? Quando a imagem é agradável de ser vista, quando você sente uma emoção ao vê-la, quando você entende o que está vendo? Se você encontrou dificuldades para formular uma resposta, saiba que ela não é a mesma para todos. Alguns estudiosos de arte dizem que existe uma “beleza universal”, um “padrão de beleza” que mantém o mesmo valor para qualquer pessoa. Você concorda com esta afirmação? Assim como o conceito de arte, o conceito de beleza vem mudando de acordo com as épocas e os lugares, assumindo diferentes rostos e personalidades. Você já deve ter ouvido a expressão “gosto não se discute”, que podemos entender como o que é belo para você pode não ser para outra pessoa, portanto não podemos julgar. Você já deve também ter ouvido a frase “a beleza está nos olhos de quem vê”, isto é, a beleza não está no objeto, pessoa ou paisagem que vemos, mas no entendimento da pessoa que observa sobre o que é beleza. Você já conseguiu criar um conceito e entender o que é a beleza? Como foi mencionado anteriormente, a arte é uma experiência de conhecimento estético de transmissão e expressão de idéias e sentimentos. Associamos a palavra estética à arte e também à beleza. A palavra estética vem do grego aisthesis e significa “faculdade de sentir”, “compreensão pelos sentidos”, “percepção totalizante”. Quando observamos uma obra de arte ou uma imagem qualquer ela primeiro é sentida (percepção pelos sentidos), depois ela é analisada (interpretação simbólica do mundo) e, por fim, entendida e apreciada (conhecimento intuitivo). Para apreciarmos algo “belo” não usamos imediatamente nossa razão, mas os sentimentos, nossa intuição, nossa imaginação. Desta maneira é que temos uma experiência estética com a obra de arte ou imagem. O conceito de beleza teve várias modificações ao longo dos tempos. O que uma cultura pode considerar como feio outra cultura pode considerar como belo. 29. Cabeça de Nefertiti. Arte Egípcia. C. 1348-1336 A.C. (dinastia 18) 30. Vênus de Milo. Arte Grega (período Helênico). C. 150-100 A.C. 31. O Nascimento de Vênus. Sandro Botticelli. Itália. C. 1435-86 32. A Banhista de Valpiçon. Ingres. França. 1808. A beleza feminina foi e continua sendo um dos temas preferidos dos artistas. Observe como o “padrão” estético muda conforme a época, lugar e expressividade do autor. 33. Marylin Monroe Dourada. Andy Warhol. Estados Unidos. 1962
  • 16. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 16 São as diferenças nos contextos de espaço e tempo das variadas culturas e etnias existentes no planeta que tornam difícil uma conceituação para o que é belo. A beleza pode ser algo objetivo, isto é, que pertence ao objeto, suas características físicas e de conteúdo; ou algo subjetivo, ou seja, que pertence ao sujeito, àquele que observa. Para os estudiosos de arte o belo, a beleza é uma qualidade que atribuímos aos objetos para exprimir certo estado da nossa subjetividade, não havendo, portanto, uma idéia de belo nem regras para produzi-lo. Não existe a idéia de um único valor estético a partir do qual podemos julgar todas as obras de artes visuais. Cada objeto artístico vai estabelecer seu próprio tipo de beleza. Quando falamos no belo associamos imediatamente a idéia do “feio”, o seu contrário. Assim como o belo o feio vem sido discutido ao longo das épocas e atualmente podemos destacar três modos de entender o que é “feio” dentro das artes visuais: • quando a representação do assunto é “feia”, isto é, quando um tema escolhido é mal trabalhado e não transmite a proposta do criador; 34. Cantos acentuados (nº247). Wassily Kandinsky. Alemanha. 1923 35. Fonte (Urinol). Marcel Duchamp. França. 1917. 36. Coluna quebrada (auto-retrato). Frida Kahlo. México. 1944. 37. Três músicos. Pablo Picasso. Espanha. 1923. A compreensão e apreciação da beleza na arte vai depender do repertório cultural do observador, do poder de transmissão e expressão das idéias e sentimentos do artista por meio das técnicas e materiais que escolheu trabalhar. Algumas obras de arte necessitam de uma experiência estética mais refinada, conhecer o contexto histórico em que foi produzida, saber sobre a biografia do artista e quais intenções e significados criativos fazem parte do conjunto de sua obra.
  • 17. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 17 • quando a forma de representação é “feia”, ou seja, quando o criador não tem conhecimento da técnica e dos materiais que escolheu para trabalhar e não consegue transmitir sua proposta; e • quando o observador não possui o conhecimento ou sensibilidade para apreciar e entender a proposta do criador da obra. Como podemos então julgar se uma obra é “feia”, quando podemos chamá-la de arte? A partir do séc. XIX, quando a arte deixa de ter puramente uma função utilitária e naturalista e passa a se preocupar mais com a forma da representação estética, ela passa a ser avaliada pela sua proposta e capacidade de falar ao sentimento. Assim, a arte passa a ser autêntica, deixa de ser uma cópia do real. Então, só haverá obras “feias” quando forem malfeitas, isto é, quando não corresponderem à proposta de criação do artista (por falta de conhecimento, técnica, etc). Se houver uma obra “feia”, não existe uma obra de arte. O gosto é capacidade de julgarmos a beleza de uma obra entendendo-a e apreciando-a. O gosto pode ser subjetivo, mas ele parte da observação e experiência objetiva com a obra de arte. O que não devemos é criar pré-conceitos sobre determinadas obras antes de vivenciá-las esteticamente, ou seja, com sentimento. Para podermos adquirir o gosto devemos refiná-lo com informações, conhecimento e a experiência com obras de arte. Não devemos nos impedir de termos contato com o universo da arte, pois ele é muito rico e vivo, através dele descobrimos o que o mundo pode ser e, também, o que nós podemos ser e conhecer. Parte 4 – Arte erudita, arte popular e arte de massa Pensando sobre o tema • Na sua cidade existem museus, galerias, teatros, cinemas ou bibliotecas? Você costuma freqüentá-los? Você acredita que estes lugares e seu conteúdo estão longe da sua realidade? • Como você tem contato com as produções artísticas da sua localidade? • Baseado no que você conhece, saberia diferenciar entre as imagens abaixo o que seria arte erudita, arte popular e arte de massa? 38. Quadrilha com noivos. Maria Cândida Monteiro. Brasil. 1998. 39. Primeira missa no Brasil. Glauco Rodrigues. Brasil. 1980. 40. Primeira missa no Brasil. Vítor Meireles. Brasil. 1861. 39. Procissão. Heleno Manoel. Caruaru – PE.
  • 18. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 18 Ampliando os conhecimentos A arte erudita refere-se àquela produzida e apreciada pela elite de uma sociedade. Mas não necessariamente uma elite econômica, compreendida pelas pessoas ricas, e sim por uma pequena parcela, uma minoria de pessoas que conhecem vários estilos artísticos e que são bem informadas, ou seja, a elite cultural. Os artistas eruditos são reconhecidos por grande parte da população, possuem estudos refinados de diversas técnicas, materiais, estudos e de história da arte. Geralmente esses artistas são homenageados postumamente com seu nome na História cultural de um povo, como é o caso de Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Salvador Dalli, Pablo Picasso, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral entre outros. A arte erudita é facilmente encontrada em grandes museus e galerias e possuem um valor artístico e qualidade estética incontestável pelos críticos e pelos apreciadores mais exigentes. A arte erudita caracteriza-se por: • apresentar esforço para captar o significado da existência humana; • instigar o público apreciador a mudar sua visão de mundo; • envolver o desenvolvimento dos códigos artísticos; • abarcar a expressão individual do artista. Ampliando os conhecimentos No outro extremo encontra-se a arte popular, ou seja, aquela feita pelo povo e para o povo. O artista popular mantém raízes com a comunidade que faz parte sendo grandemente influenciado na sua criação pelos seus motivos e significados simbólicos e estéticos. A arte popular faz referência a uma herança cultural das diferentes etnias que consistem um povo, como no caso do Brasil. Os temas da arte popular são dos mais variados desde a representação do sagrado e místico, como nas figuras de santos e ex-votos, passando por cenas do cotidiano, como nas estatuetas de cerâmica ou madeira, até nas indumentárias e artefatos de festas folclóricas, como no Bumba-meu-boi, festa do Divino Espírito Santo ou Maracatu. Dentro do estudo da arte, a arte popular tem sido encarada como a “prima pobre” da arte erudita, devido à sua origem junto a comunidades consideradas “sem instrução”. As manifestações da arte popular como o artesanato, a cerâmica em argila, as peças de madeira, as xilogravuras na literatura de cordel etc. têm sido consideradas como “artes menores” em relação à arte erudita e as pessoas que produzem esse tipo de arte não são reconhecidas como artistas e, sim, como artesãos. Esta diferenciação acontece, principalmente, pela maneira e intenção que a arte popular é produzida já que, na maioria das vezes, a pessoa que cria a arte 41. Garrafa com areia colorida. Natal –RN. 42. Cerâmica pintada. Maria Cândida Monteiro. 1998. 43. Gola de caboclo de Maracatu de beque solto.Mestre Calumbibi. Recife – PE. 44. Bumba-meu-boi de São Simão. Antonio Ribeiro. São Luís – MA. 41 42 43 44
  • 19. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 19 popular aprendeu seu “ofício” com os pais ou outra pessoa mais experiente. O que tem se discutido em arte é que a arte popular, assim como a arte erudita, tem seus valores estéticos próprios oriundos da maneira como é produzida, dos materiais e técnicas empregados e da intenção do criador. De fato, a arte popular facilmente é encontrada e comercializada nos centros das comunidades a que pertence sendo também exportada para os apreciadores da arte erudita. Podemos afirmar então, que a arte popular é atribuída à produção estética de uma parte da população que não é formalmente intelectualizada, nem urbana, nem industrial. A arte popular possui como principais características: • ser geralmente anônima, pois é resultado de várias colaborações que passam de geração em geração ao longo do tempo, geralmente feita oralmente; • apresentar visão de mundo de um determinado grupo social, ou seja, o conteúdo da tradição cultural e folclórica expressa os sentimentos comuns de uma coletividade; • desenvolver-se dentro de convenções tradicionais; • ter como maior público apreciador pessoas de seu próprio grupo ou comunidade; • resistir às influências dos modismos ditados pela elite dirigente. A arte popular pode ser considerada o retrato de uma nação, pois guarda características peculiares e genuínas do povo que formou esse grupo durante anos. Muitas pessoas acreditam que esse tipo de arte é produto apenas de pessoas que vivem na zona rural ou de povos imigrantes. No entanto, grande parte da população que vive na zona urbana, de grandes cidades, é composta de pessoas que vieram do interior ou de outros países, incorporando à cidade manifestações de sua cultura. Para saber mais Arte popular e o folclore: No Brasil a produção de arte popular é muito rica. Esse tipo de produção atrai a atenção de muitas pessoas e, de modo especial, os turistas. Em cada região do país existe um tipo de arte popular que se destaca, e por isso mesmo pode ser vista como uma peculiaridade dos costumes desse lugar, a característica cultural e folclórica desse povo. Essas manifestações artísticas populares compreendem além de artes visuais, a música, a dança, artes cênicas e até mesmo a arquitetura. Na cidade de São Luís, Maranhão, intitulada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, por exemplo, o que se destaca como arte popular são os vasos cerâmicos, feitos em argila e com desenhos variados, herança dos povos indígenas e africanos. As indumentárias e adereços das festas e folguedos folclóricos de São João e do Carnaval são confeccionados por grupos comunitários que preservam e divulgam a tradição cultural do povo. Os azulejos nas paredes dos casarões antigos do centro histórico possuem diferentes desenhos padronizados com técnicas de produção oriundas dos portugueses. Todo este conjunto de elementos forma um acervo que conta um pouco da história do povo ludovicense. 45. Fotomontagem casarão do Centro Histórico de São Luís, azulejos e índias do Bumba-meu-boi.
  • 20. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 20 Ampliando os conhecimentos Algumas manifestações artísticas durante a história da arte possuíram e possuem alcance muito grande, ou seja, atingem a uma quantidade maior de pessoas, de diferentes classes sociais e culturais por isso são consideradas como arte popular e, ao mesmo tempo, arte de massa. O termo arte de massa - significando “ao alcance de todos e para todos” - é recente, surgido no século XX com o advento da fotografia, cinema e televisão, mas o seu conceito remonta à Antiguidade quando os faraós egípcios representavam sua autoridade política e religiosa ao povo na forma de pirâmides, templos e outras obras monumentais para serem observadas e entendidas por todos de uma só vez. Portanto, a intenção da produção do objeto artístico era utilitária e buscava atingir à grande massa da população que, em geral, não tinha acesso às produções mais refinadas destinadas à elite dominante. O império romano fez muito uso da imagem como símbolo de poder na representação de estátuas dos imperadores para impressionar os povos dominados, a Igreja Católica fez uso das representações imagéticas do sagrado para assegurar e converter fiéis à sua fé cristã, já que na Idade Média, por exemplo, grande parte da população era analfabeta e a Bíblia impressa não existia. Nos tempos modernos, com a evolução tecnológica dos meios de comunicação de massa – rádio, televisão, jornais, revistas e cinema – a arte pôde ser explorada no sentido de ampliar o público que pretende conhecê-la, entendê-la e apreciá-la. Contudo, mesmo com a arte ao alcance de quase todos, ela continua sendo produzida por uma minoria que forma uma elite cultural. A grande diferença entre “arte popular” e “arte de massa” seria sua origem, ou seja, quem as produz. As demais pessoas não adquirem conhecimentos suficientes para usufruir a arte de maneira plena em todos os seus sentidos. A arte só é percebida e compreendida pela massa enquanto se mantém figurativa e guarda referências ao cotidiano e experiências mais imediatas e concretas das pessoas tornando difícil o acesso ao entendimento de manifestações artísticas mais complexas e sofisticadas como a arte abstrata. Por isso os filmes de cinema ou telenovelas com pouco conteúdo conceitual e argumentos simples são mais consumidos pela massa, salvas exceções que extrapolam o mercado comum e lançam propostas inovadoras em termos de roteiro, narrativa e visual. 46. Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Deserto de Gizé. Egito. C. 2570-2544 A.C. 47. Detalhe da Coluna de Trajano. Roma. C. 114 A.C. 48. Catedral de Notre-Dame. Amiens, França. 1220-1269.
  • 21. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 21 Podemos citar como características da arte de massa: • ter um alcance abrangente; • ser de rápida visualização e de fácil acesso; • ser produzida por uma minoria cultural para entretenimento e apreciação de muitos; • ser interpretada por vários pontos de vista diferentes em relação aos seus significados; • poder se utilizar de todas as manifestações artísticas como as artes visuais, as artes cênicas, a dança e a música através dos meios audiovisuais; • acompanhar tendências e mudanças contemporâneas que influenciam a sua criação; • ser comercializada fazendo parte de um grande mercado consumidor. Além das manifestações artísticas de massa já citadas existem também outras que fazem parte de grupos específicos. Uma dessas forma de arte de massa é o graffiti (técnica de pintura mural usando tintas spray) ligada ao movimento cultural Hip Hop, surgido na década de 1970, nos centros urbanos dos Estados Unidos, que inclui também o Rap (música), Break (dança) e DJ (Disc Jóquei – música). Atualmente a arte de massa possui algumas mídias que atingem um número impressionante de pessoas. Uma produção cinematográfica ou televisa, por exemplo, pode atingir facilmente milhões de espectadores, do mais variados níveis culturais e sociais, tendo seus significados interpretados em diferentes graus de entendimento e apreciação. Outra mídia que já existe a quase um século no seu formato atual são as revistas de histórias em quadrinhos, originalmente feitas com um fim puramente de entretenimento e sem pretensões artísticas maiores. Com a evolução da linguagem dos quadrinhos (comics, formato americano ou mangá, no formato japonês) muitos escritores (argumentistas ou roteiristas) deram um direcionamento mais literário às tramas, diálogos e personagens e os artistas visuais passaram a utilizar tanto técnicas tradicionais – desenho, pintura à óleo ou aquarela – quanto técnicas contemporâneas – pintura digital usando softwares (programas) gráficos avançados. Este tipo de revistas em quadrinhos são vendidos na forma de Graphic Novels, que poderia ser traduzido como “romances gráficos”. Mas nenhuma mídia divulga a arte com mais intensidade e democracia do que a Internet. Na Internet você pode encontrar desde imagens de obras de arte dos grandes pintores quanto o trabalho mais novo de um jovem artista. Você pode visitar virtualmente galerias e museus, pode divulgar suas próprias obras, debater sobre arte, receber e emitir críticas e comentários, além de aprender com outros profissionais ou amadores da arte. 49. Liga da Justiça. Alex Ross. Pintura em aquarela. Estados Unidos. 2003 50. Graffiti de rua. Bryan Andersen. Inglaterra. 2001.
  • 22. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 22 Parte 5 – Técnicas e materiais artísticos e expressivos nas artes visuais Nas artes visuais quase todo material e técnica podem ser utilizados para criar uma obra, mas existem aqueles que são mais conhecidos, considerados como tradicionais ou convencionais e os modernos ou contemporâneos. Entre os meios artísticos tradicionais ou convencionais, três deles manifestam-se em duas dimensões (bidimensional – altura e comprimento): o desenho, a gravura e a pintura. Embora o resultado formal de cada um deles seja bastante diferente (embora o desenho e a gravura sejam similares), a grande diferença entre eles se encontra na técnica envolvida. Os outros meios tradicionais – a escultura e a arquitetura – manifestam-se nas três dimensões do espaço (tridimensional – altura, comprimento e largura ou profundidade). Desenho É o processo pelo qual uma superfície é marcada aplicando-se sobre ela a pressão de uma ferramenta (em geral, um lápis, carvão, nanquim, grafite, pastel, caneta, pincel etc.) e movendo-a, de forma a surgirem pontos, linhas e formas planas. O resultado deste processo (a imagem obtida) também pode ser chamada de desenho. Desta forma, um desenho manifesta-se essencialmente como uma composição bidimensional. Quando esta composição possui uma certa intenção estética, o desenho passa a ser considerado uma expressão artística. A escolha dos meios e materiais está intimamente relacionada à técnica escolhida para o desenho. Um mesmo objeto desenhado a bico de pena e a grafite produz resultados absolutamente diferentes. As ferramentas de desenho mais comuns são o lápis, o carvão, os pastéis, crayons e pena e tinta. Muitos materiais de desenho são à base de água ou óleo e são aplicados secos, sem nenhuma preparação. Existem meios de desenho à base d'água (o "lápis-aquarela", por exemplo), que podem ser desenhados como os lápis normais, e então umedecidos com um pincel molhado para produzir vários efeitos. Há também pastéis oleosos e lápis de cera. Desde a invenção do papel, no século XIV, ele se torna o suporte dominante para a realização de desenhos. É possível classificar o desenho em função dos instrumentos utilizados para a sua execução, ou da ausência deles. Pode-se pensar ainda em modalidades distintas do registro de acordo com as finalidades almejadas. 52. Desenho artístico à mão livre. Garcia Junior. 2006. 53. Desenho artístico à mão livre. www.centraldequadrinhos.com. 2006.
  • 23. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 23 Entre as várias modalidades de desenho, incluem-se: • Desenho técnico ou industrial: uma forma padronizada e normatizada de desenho, voltado à representação de peças, objetos e projetos inseridos em um processo de produção. • Desenho arquitetônico: desenho voltado especialmente ao projeto de arquitetura realizado, de modo geral, com o auxílio de réguas, compassos, esquadros e outros instrumentos. • Desenho científico: empregado na zoologia, na botânica e anatomia (fartamente empregados como ilustrações de manuais didáticos) • Ilustração: um tipo de desenho que pretende expressar alguma informação, normalmente acompanhado de outras mídias, como o texto. • Croqui ou esboço: um desenho rápido, normalmente feito à mão sem a ajuda de demais instrumentos que não propriamente os de traçado e o papel, feito com a intenção de discutir determinadas idéias gráficas ou de simplesmente registrá-las. Normalmente são os primeiros desenhos feitos dentro de um processo para se chegar a uma pintura ou ilustração mais detalhada. Gravura Difere do desenho na medida em que ela é produzida pensando-se na sua impressão e reprodução. Uma gravura é produzida a partir de uma matriz que pode ser feita de metal (calcografia), pedra (litografia), madeira (xilogravura) ou seda (serigrafia). O artista trabalha nesses suportes fazendo uma gravação da imagem de acordo com as ferramentas que utiliza com o propósito de imprimir uma tiragem de exemplares idênticos podendo ser feita pelo próprio artista ou orientando um impressor especializado. Uma gravura é considerada original quando é assinada e numerada pelo artista dentro de conceitos estabelecidos internacionalmente. Após aprovar uma gravura o artista tira várias provas que são chamadas p. a. (prova do artista). Ao chegar ao resultado desejado é feita uma cópia "bonne à tirer" (boa para imprimir – b.p.i.). A tiragem final deve ser aprovada pelo artista, que, então, assina a lápis, coloca a data, o título da obra e numera a série. Finda a edição, a matriz deve ser destruída ou inutilizada. Cada imagem impressa é um exemplar original de gravura e o conjunto destes exemplares é denominado tiragem ou edição. Em uma tiragem de 100 gravuras, as obras são numeradas em frações: 1/100, 2/100 etc. Conheça um pouco mais sobre as quatro técnicas de gravura: • Litografia (matriz de pedra): a litografia (lithos = pedra e graphein = escrever) foi criada no ano de 1796 por Alois Senefelder. • Xilogravura (matriz de madeira): surgiu como conseqüência da demanda cada vez maior de consumo de imagens e livros sacros a partir da invenção da imprensa por Gutenberg, 54. Desenho técnico com instrumentos. www.sxc.hu. 2006. 55. Esboços de expressões de personagens. www.centraldequadrinhos.com. 2006
  • 24. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 24 quando as iluminuras e códigos manuscritos passaram a ser um luxo de poucos. A gravura em madeira seria um meio econômico de substituir o desenho manual, imitando-o de forma ilusória e permitindo a reprodução mecânica de originais consagrados. • Calcografia (matriz de metal): surgiu nos ateliês de ourivesaria e de armaduras, no século XV, onde era usual imprimir-se os desenhos das jóias e brasões em papel para melhor visualização das imagens. • Serigrafia (matriz de seda ou náilon): também conhecida como silk-screen (tela de seda) é um processo de impressão no qual a tinta é vazada - pela pressão de um rodo ou puxador - através de uma tela preparada. É utilizada na impressão em variados tipos de materiais (papel, plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, etc.), superfícies (cilíndrica, esférica, irregular, clara, escura, opaca, brilhante, etc.) espessuras ou tamanhos, com diversos tipos de tintas ou cores. Também pode ser feita de forma mecânica (por pessoas) ou automática (por máquinas). Pintura Refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento em forma líquida a uma superfície bidimensional, a fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. Em um sentido mais específico, é a arte de pintar uma superfície, tais como papel, tela, ou uma parede (pintura mural ou de afrescos). A pintura é considerada por muitos como uma das expressões artísticas tradicionais mais importantes; muitas das obras de arte mais importantes do mundo, tais como a Mona Lisa, são pinturas. Diferencia-se do desenho pelo uso dos pigmentos líquidos e do uso constante da cor, enquanto aquele apropria-se principalmente de materiais secos. Enquanto técnica, a pintura envolve um determinado meio de manifestação (a superfície onde ela será produzida) e um material para lidar com os pigmentos (os vários tipos de pincéis e tintas). A escolha dos materiais e técnicas adequadas está diretamente ligada ao resultado final desejado para o trabalho como se pretende que ele seja entendido. Desta forma, a análise de qualquer obra artística passa pela identificação do suporte e da técnica utilizadas. Enquanto técnica, a pintura envolve um determinado meio de manifestação (a superfície onde ela será produzida) e um material para lidar com os pigmentos (os vários tipos de pincéis e tintas). O suporte mais comum é a tela (normalmente uma superfície de madeira coberta por algum tipo de tecido), embora durante a Idade Média e o Renascimento o afresco tenha tido mais importância. É possível também usar o papel (embora seja muito pouco adequado à maior parte das tintas). Quanto aos materiais, a escolha é mais demorada e, normalmente, envolve uma preferência pessoal do pintor e sua disponibilidade. Materiais comuns são: a tinta a óleo, a tinta acrílica, o guache e a aquarela. 56. Produção de tela (matriz) de serigrafia. http://pt.wikipedia.org. 2006. 57. Artista em ateliê de pintura. Garcia Junior. 2006.
  • 25. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 25 É também possível lidar com pastéis e crayons, embora estes materiais estejam mais identificados com o desenho. No entanto, há controvérsias sobre essa definição de pintura. Com a variedade de experiências entre diferentes meios e o uso da tecnologia digital, a idéia de que pintura não precisa se limitar à aplicação do "pigmento em forma líquida". Atualmente o conceito de pintura pode ser ampliado para a representação visual através das cores. Mesmo assim, a definição tradicional de pintura não deve ser ignorada. O elemento fundamental da pintura é a cor. A relação formal entre as massas coloridas presentes em uma obra constitiu sua estrutura fundamental, guiando o olhar do espectador e propondo-lhe sensações de calor, frio, profundidade, sombra, entre outros. Estas relações estão implícitas na maior parte das obras da História da Arte e sua explicitação foi uma bandeira dos pintores abstratos. Para saber mais Conheça as principais técnicas e materiais da pintura: • Muralismo, pintura mural ou parietal: é a pintura executada sobre uma parede, quer diretamente na sua superfície, como num afresco, quer num painel montado numa exposição permanente. Ela difere de todas as outras formas de arte pictórica por estar profundamente vinculada à arquitetura, podendo explorar o caráter plano de uma parede ou criar o efeito de uma nova área de espaço. A técnica tradicional de uso mais generalizado é a do afresco, que consiste na aplicação de pigmentos de cores diferentes, diluídos em água, sobre argamassa ainda úmida. • Tinta a óleo: é uma mistura de pigmento pulverizado e óleo de linhaça ou papoula. É uma massa espessa, da consistência da manteiga, e já vem pronta para o uso, embalada em tubos ou em pequenas latas. Dissolve-se com óleo de linhaça ou terebintina para torná-la mais diluída e fácil de espalhar. O óleo acrescenta brilho à tinta; o solvente tende a torná-la opaca. A grande vantagem da pintura a óleo é a flexibilidade, pois a secagem lenta da tinta permite ao pintor alterar e corrigir o seu trabalho. • Acrílico: é uma tinta sintética solúvel em água que pode ser usada em camadas espessas ou finas, permitindo ao artista combinar as técnicas da pintura a óleo e da aquarela. Se você quiser fazer tinta acrílica, você pode misturar tinta guache com cola. • Aquarela: é uma técnica de pintura na qual os pigmentos se encontram suspensos ou dissolvidos em água. Os suportes utilizados na aquarela são muito variados, embora o mais comum seja o papel com elevada gramatura (espessura do papel). São também utilizados como suporte o papiro, casca de árvore, plástico, couro, tecido, madeira e tela. • Guache: é um tipo de aquarela opaca. Seu grau de opacidade varia com a quantidade de pigmento branco adicionado adicionado à cor, geralmente o suficiente para evitar que a textura do papel apareça através da pintura, fazendo com que não tenha a luminosidade das aquarelas transparentes. 58. Meninos no barco. Beto Nicácio. Pintura à óleo. 2006.
  • 26. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 26 Colagem Também é considerada uma técnica convencional de artes visuais que utiliza vários materiais aplicados em diferentes suportes para criar um efeito diferente e interessante. Ao abrigar no espaço do quadro elementos retirados da realidade - pedaços de jornal e papéis de todo tipo, tecidos, madeiras e objetos variados, a colagem passa a ser concebida como construção sobre um suporte, o que dificulta o estabelecimento de fronteiras rígidas entre pintura e escultura. Escultura É uma arte que representa imagens plásticas em relevo total ou parcial usando a tridimensionalidade do espaço. Os processos da arte em escultura datam da Antigüidade e sofreram poucas variações até o século XX. Estes processos podem ser classificados segundo o material empregado: pedra, metal, argila, gesso ou madeira. A técnica da modelagem consiste em elaborar esculturas inéditas através desta técnica. São utilizados materiais macios e flexíveis, facilmente modeláveis, como a cera, o gesso e a argila. No caso da argila, a escultura será posteriormente cozida, tornando-se resistente. A modelagem é, também, o primeiro passo para a confecção de esculturas através de outras técnicas, como a fundição e a moldagem. A técnica do entalhe é um processo que requer tempo e esforço, já que o artista trabalha minuciosamente numa escultura, cortando ou extraindo o material supérfluo (madeira, por exemplo) até obter a forma desejada. O material é sempre rígido e, com freqüência, pesado. A arte de esculpir em madeira utiliza poucas espécies de árvores, que são selecionadas em função da sua textura, da beleza do material proporcionado pelos veios e pela tonalidade da matéria- prima. As madeiras comumente utilizadas são o cedro e o mogno, por serem fáceis de trabalhar e mais leves. O acabamento da obra é dado com tintas e vernizes preparados com resinas químicas ou naturais. Outra técnica utilizada para a escultura é fundição de metal (ferro, cobre, bronze etc) em que se faz um processo complexo que começa com um modelo em argila, passando por um molde que será preenchido com cera, obtendo-se outra peça idêntica neste material, que poderá ser retocada, para corrigir algumas imperfeições derivadas do molde. Depois de modelada em cera. Em seguida, o metal líquido é vazado dentro de um molde, ocupando o lugar deixado pela cera. O gesso é dissolvido em uma lavagem a jato de água, revelando a peça com seus contornos. A escultura de metal passa, então, por um processo final de recorte e de acabamento. 59. Colagem (papel celofane, cartolina e cola). www.sxc.hu. 2006. 60. Escultura em pedra. www.sxc.hu. 2006. 61. Escultura em madeira. www.sxc.hu. 2006.
  • 27. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 27 Arquitetura Entre muitas outras coisas, a Arquitetura é a organização do espaço tridimensional. É uma atividade humana existente desde que o homem passou a se abrigar das intempéries do clima. Uma definição mais precisa da área envolve todo o design do ambiente construído pelo homem, o que engloba desde o desenho de mobiliário (desenho industrial) até o desenho da paisagem (paisagismo) e da cidade (urbanismo), passando pelo desenho dos edifícios e construções (considerada a atividade mais comum dos arquitetos). O trabalho do arquiteto envolve, portanto, toda a escala da vida do homem, desde a manual até a urbana. A arquitetura se manifesta de dois modos diferentes: a atividade (a arte, o campo de trabalho do arquiteto) e o resultado físico (o conjunto construído de um arquiteto, de um povo e da humanidade como um todo). A Arquitetura depende ainda, necessariamente, da época da sua ocorrência, do meio físico e social a que pertence, da técnica decorrente dos materiais empregados e, finalmente, dos objetivos e dos recursos financeiros disponíveis para a realização da obra, ou seja, do programa proposto. Bem mais do que planejar uma construção ou dividir espaços para sua melhor ocupação, a Arquitetura fascina, intriga e, muitas vezes, revolta as pessoas envolvidas pelas paredes. Isso porque ela não é apenas uma habilidade prática para solucionar os espaços habitáveis, mas encarna valores. A Arquitetura desenha a realidade urbana que acomoda os seres humanos no presente. É o pensamento transformado em pedra, mas também a criação do pensamento. 62. Prédio do Itamaraty (arquitetura moderna). Lúcia Costa. Brasília. 2006. 63. Palácio dos Leões (arquitetura colonial). Brasil - Maranhão. 2006.
  • 28. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 28 Unidade 02 – A LINGUAGEM VISUAL Parte 6: Comunicação e linguagem Para garantir sua sobrevivência no mundo e preservar seus conhecimentos e memória, o ser humano necessita da comunicação através da linguagem oral e escrita. Veremos que a linguagem visual também tem grande importância no mundo humano. Pensando sobre o tema • Observe as imagens de sinais de trânsito e placas na sua cidade e liste quais as que você consegue identificar o significado. • Você prefere se comunicar por meio verbal ou escrito? Você acha os meios de comunicação que só usam imagens são mais fáceis de serem compreendidos do que os que só utilizam a escrita? • Você identifica rapidamente e consegue compreender o significado de todas as imagens que observa em cartazes, outdoors ou muros? • Você sabe o que é comunicação e linguagem? Ampliando os conhecimentos Algumas das características que determinam a condição humana são possuir inteligência, raciocínio, capacidade de simbolização e pensamento abstrato, se relacionar com o semelhante de maneira que o convívio social funcione como forma de garantir que o conhecimento adquirido hoje seja preservado e passado adiante para possíveis modificações e atualizações, levando à construção de diferentes culturas em diversos contextos históricos. Isto só existe devido à capacidade que o ser humano tem de se comunicar nos níveis pessoal, interpessoal e social. Outros seres vivos também se comunicam, mas não em um nível de complexidade e nuances que o ser humano, nem preservam aquilo que é comunicado ou simbolizam significados concretos em idéias abstratas. A comunicação humana, enquanto perpetuação do conhecimento, é entendida como uma troca de informações (estímulos, imagens, símbolos, mensagens) possibilitada por um conjunto de regras explícitas ou implícitas, a que chamamos de código. 64. Diferentes modos do ser humano se comunicar.
  • 29. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 29 Para saber mais A comunicação existe basicamente para satisfazer a três necessidades primárias: para que alguém saiba algo, para que alguém faça algo ou para que alguém aceite algo. Um dos modelos de entendimento do processo de comunicação baseia-se nos componentes emissor – mensagem – receptor • Emissor: aquele que envia ou transmite uma idéia ou sentimento através de uma mensagem; • Mensagem: o conteúdo da idéia ou sentimento do emissor; • Receptor: aquele que recebe a mensagem podendo enviá-la de volta ou a outros. Ampliando os conhecimentos A linguagem funciona como a ordenadora dos símbolos da comunicação num contexto de espaço e tempo, através de acordos (convenções) estabelecidos por grupos humanos para transmitir determinados significados, organizando suas percepções, classificando e relacionando acontecimentos para que os símbolos guardem um mesmo sentido para todos que o empregam. Talvez por isso tenha sido mais demorado para você identificar alguns dos símbolos mostrados anteriormente, por não fazerem parte da sua cultura local ou por serem de uma língua estrangeira que você não conhece. A língua que usamos no Brasil é o Português, oral e escrito, mas nem todos têm acesso devido ao alto índice de analfabetismo no nosso país. Se você estiver lendo este livro é por que consegue entender um código (a Língua Portuguesa) que é comum à sua localidade. Este tipo de linguagem (Português, Inglês, Espanhol etc) chamamos de linguagem conceitual. Mas além da linguagem conceitual (oral e escrita) existe também a linguagem visual. A linguagem visual é simbólica e funciona através de analogias e metáforas. A linguagem visual é uma linguagem talvez mais limitada do que a falada, porém mais direta. Isto nos mostra que a transmissão de informações no modo visual tem um maior no impacto e efeito no observador, já que utilizamos maneiras mais objetivas através das mensagens visuais em seus diversos exemplos. Ver significa essencialmente conhecer, perceber pela visão, alcançar com as vista os seres, as coisas e as formas do mundo ao redor. Ver é também um exercício de construção perceptiva onde os elementos selecionados e o percurso visual podem ser educados. Observar é olhar, pesquisar, detalhar, estar atento de diferentes maneiras às particularidades visuais relacionando-as entre si. O saber ver e observar podem ser trabalhados de maneira que a pessoa possa analisar, refletir, interferir e produzir visualmente através do entendimento da linguagem visual. 65. Como você interpretaria as mensagens nestas imagens?
  • 30. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 30 Um código ao alcance de todos A linguagem visual pode ser encontrada por toda parte — aeroportos, rodovias, fábricas. De compreensão imediata para pessoas de idiomas diversos, ela já faz parte da moderna paisagem urbana. A placa com o desenho de um avião indica o caminho para o aeroporto; com um prato entre uma faca e um garfo alerta que há um restaurante logo ali; o cartaz com um cigarro aceso, cortado por uma faixa vermelha, lembra que não é permitido fumar; o contorno de um homem ou mulher sobre uma porta informa que ali é um banheiro — masculino ou feminino; flechas apontam as mãos do trânsito; silhuetas humanas imitando determinados movimentos simbolizam atividades esportivas; degraus avisam que há uma escada por perto; e a clássica caveira sobre duas tíbias cruzadas adverte: perigo à vista. Estes são exemplos de glifos, palavra grega que significa inscrição. Se comparados a seus ancestrais — os aristocráticos hieróglifos egípcios —, os modernos até que são sinais muito corriqueiros. Enquanto os egípcios usavam os hieróglifos apenas para adornar monumentos, templos e túmulos, os atuais glifos podem ser encontrados por toda parte. A tal ponto estão incorporados à paisagem urbana, em lugares públicos, mas também em fábricas e escritórios que chegam a ser uma imagem de modernidade. Hieróglifos, em grego, significa inscrições sagradas. Mas os glifos atuais são apenas utilitários. Eles foram se espalhando à medida que a revolução nos transportes e comunicações produziu o turismo internacional de massa, pondo a circular pelo mundo milhões de pessoas pouco familiarizadas com a língua dos países visitados. Daí a necessidade de uma linguagem que pudesse ser compreendida por qualquer um, principalmente em lugares grandes, movimentados e complexos, como os aeroportos, onde a informação rápida e precisa é fundamental não apenas para os viajantes como também para o funcionamento do próprio sistema. Aliás, essa é mais uma diferença entre os atuais e antigos glifos. Enquanto os sinais dos egípcios eram de propósito indecifráveis para os mortais comuns, os atuais só têm sentido se forem facilmente identificáveis pelo maior número possível de pessoas de todas as condições. No meio de tantas diferenças, há pelo menos uma semelhança. Cada qual à sua maneira, os dois tipos de glifos são bonitos. Os atuais, como resultado de muitas pesquisas dos especialistas em arquitetura, comunicação visual, arte gráfica e design. Os antigos, como resultado de uma valorização cultural comparável às tradicionais formas de arte, como a pintura ou a escultura. Adaptado de: Superinteressante, ed. 004, p. 64-67. 66. Hieróglifos em baixo relevo – sistema de escrita do Egito Antigo. 67. Diversos tipos de sinalização.
  • 31. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 31 Parte 7 – Elementos básicos da linguagem visual Ampliando os conhecimentos Estudamos anteriormente que a linguagem visual transmite idéias e sensações através de símbolos que causam um maior impacto e efeito no observador do que a linguagem conceitual (oral e escrita) em alguns momentos. Vamos aprender agora que a linguagem visual pode ser reduzida aos seus elementos básicos, aqueles que formam a imagem e o modo como os percebemos. Ponto: primeira unidade da imagem, tendo como característica a simplicidade e irredutibilidade (não pode ser reduzido), não possuindo formato nem dimensão. O ponto constrói a imagem e funciona como referência no espaço visual por ter um grande poder de atração para a visão humana. Os pontos podem agir agrupados obtendo um expressivo efeito visual com formas ordenadas ou aleatórias em que o olho reúne os pontos em uma única imagem. Para saber mais Pontilhismo: Foi uma técnica inovadora de pintura desenvolvida pelo artista francês Georges Seurat no final do séc. XIX que tinha como proposta formar a imagem através de minúsculos pontos de cores pincelados na tela de maneira que, quando as pessoas observassem à distância correta, misturassem os milhares de pontos formando a imagem. 68. Dependendo de como os pontos são organizados eles podem ser muito expressivos. 70. Domingo à tarde na Ilha Grande Jatte. Georges Seurat. França. 1884-86. 69. Imagem formada por pontos. Garcia Junior. 2006.
  • 32. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 32 Linha: quando agrupamos os pontos muito próximos, em uma seqüência ordenada uns após os outros e de mesmo tamanho, causam à visão uma ilusão de direcionamento e acabamos visualizando-os como uma linha. As linhas podem ser classificadas como: • geométricas: são abstratas e tem apenas uma dimensão, o comprimento; • gráficas: linhas desenhadas ou traçadas numa superfície qualquer; • físicas: pode ser observada, principalmente, nos contornos dos objetos, naturais ou construídos, criada de maneira abstrata na forma de uma percepção visual ilusória e imaginária como fios de lã, fios de energia, rachaduras em pisos, horizonte etc. A linha gráfica pode indicar a trajetória de um ou vários pontos de maneira contínua variando quanto: • à espessura, (fina ou grossa); • à forma (reta, sinuosa, quebrada ou mista); • ao traçado (cheia, tracejada, pontilhada, traço e ponto, etc) e; • à posição (horizontal, vertical ou inclinada). 73. Linha geométrica. 74. Linha gráfica. 75. Linha física. 71. Linhas gráficas delineando um desenho. 72. Linhas físicas imaginárias na natureza. 76. Variações de tipos de linha gráfica.
  • 33. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 33 Destas características destacamos a forma e a posição que, dependendo da intenção de quem a desenha, a linha pode estar carregada de movimento e energia, assumindo diversas apresentações para expressar vários significados. Para saber mais - Reta: linha ilimitada nos dois sentidos (sem começo ou fim) e possui uma única direção. - Semi-reta: linha que parte de um ponto de origem e é ilimitada apenas num sentido de crescimento. - Retas paralelas: linhas retas que não se cruzam e todos os seus pontos possuem a mesma distância. - Retas perpendiculares: linhas retas que se cruzam tem “aberturas” iguais formando um “canto reto” - Ângulo: é a “abertura” formada por duas linhas semi-retas que partem de um mesmo ponto. - Curva: linha que muda o seu sentido de direção podendo ser sinuosa, quebrada ou mista. Forma: a forma é derivada da organização imaginária que damos a um conjunto de linhas dando um sentido de orientação espacial e de reconhecimento da imagem representada. A mesma forma pode se apresentar diferente para nossa observação de acordo com a referência visual da superfície em ela está. Existem três formas básicas: o círculo, o quadrado e o triângulo eqüilátero, cada qual com suas características e especificidades, exercendo no observador diferentes efeitos visuais e impressões quanto aos seus significados. As formas também podem se dividir em dois grandes grupos: • Geométricas: figuras ordenadas perfeitamente (formas básicas, polígonos etc), não tão facilmente reconhecidos na natureza no seu estado mais puro; • Orgânicas: formas ordenadas ou aleatórias em estruturas não geométricas, observadas principalmente na natureza, daí o seu nome (asa de inseto, folha de árvore, curso e ramificações de um rio etc). 79. As formas geométricas que observamos no mundo real são construídas pelo ser humano. 80. As formas orgânicas são facilmente observadas na natureza. 77. Tipos de linhas geométricas. 78. Formas básicas.
  • 34. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 34 Ampliando os conhecimentos Textura: é a qualidade impressa em uma superfície, enriquecendo as impressões e sentidos que teremos de determinada forma. A textura pode ser classificada de duas maneiras: quanto à sua natureza e quanto à forma que ela se apresenta. Quanto à natureza: • Textura tátil - é aquela que podemos tocar e sentir fisicamente a sua característica peculiar pelo tato, como, por exemplo, o reboco granuloso de uma parede, a aspereza de uma lixa, a lisura de uma cerâmica polida; • Textura ótica - é aquela existente apenas na ilusão criada pelo olho humano, como, por exemplo, a capa de um livro que reproduza a imagem de uma parede rebocada ou as imagens impressas num tecido que criam um padrão de textura reconhecido pela visão, mas não sentido pelo tato. Quanto à forma que se apresenta: • Geométrica – a organização de formas geométricas num padrão dentro de uma área ou superfície acaba dando a esta a característica de uma textura. Isto acontece por que agrupamos muito próximos visualmente os elementos semelhantes. • Orgânica – a superfície possui uma aparência de algo natural, iludindo o olho como se pudesse ser percebida pelo toque. Para saber mais Piet Mondrian (1872-1944): artista holandês que trabalhava com a arte abstrata geométrica buscando romper com a representação figurativa na arte, ou seja, sendo contra a cópia mais ou menos fiel da realidade. Seguia o movimento chamado De Stijl (o Estilo) e reduzia a imagem aos seus elementos básicos – linhas, formas, cores e ritmo numa composição que abandona a arte do “natural” e passa a seguir formas rígidas e geométricas. 83. Composição VII. Piet Mondrian. Holanda. 1913. 82. Exemplos de texturas orgânicas 81. Exemplos de texturas geométricas
  • 35. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 35 Dimensão: trabalha em conjunto com a linha e com a forma para iludir o nosso olhar criando um efeito tridimensional na imagem, que está numa superfície bidimensional, uma folha de papel, por exemplo. As três dimensões são: altura, comprimento e profundidade. Junto com o elemento da dimensão relacionaremos o conceito de plano, que é uma área da imagem que possui duas dimensões (comprimento e largura) e que, através de sua sobreposição, podemos obter uma ilusão da terceira dimensão (altura). A representação da dimensão de profundidade no espaço bidimensional (altura e largura) vai depender da capacidade que o olho tem de se iludir quanto ao modo de perceber a imagem. A linha funciona como o contorno das formas obtidas que, por sua vez, são projetadas na superfície plana bidimensional de modo que pareçam estar em diferentes planos. O principal artifício usado para criar este efeito de profundidade é a perspectiva, podendo ser intensificados pelos efeitos de claro-escuro nos diferentes tons da imagem. A representação do espaço tridimensional numa superfície bidimensional, através da perspectiva, vai exigir uma série de regras e métodos estabelecidos matematicamente para iludir o olhar. A ilusão de profundidade A superfície do papel que você está lendo possui apenas duas dimensões (altura e largura), portanto como podemos representar objetos com volume tendo três dimensões e termos a ilusão da terceira dimensão – a profundidade? Usando os truques da Perspectiva para enganar a visão. O desenho em perspectiva reproduz o efeito que temos quando observamos o ambiente físico – as imagens se apresentam cada vez menores à medida que aumenta a distância de quem observa. A ilusão de perspectiva pode ser causada de duas maneiras no desenho artístico: - Perspectiva Linear – que tem como referência a linha do horizonte e um ou mais pontos de fuga localizados nesta linha para causar o efeito de profundidade; - Perspectiva Tonal ou Atmosférica – usa diferentes tonalidades de cores, graduando conforme a distância que se quer representar – quanto mais próxima do observador a figura está (1º plano) os tons são mais fortes e quanto mais distante do observador os tons são mais fracos. ALTURA COMPRIMENTO PROFUNDIDADE OU LARGURA 85. Perspectiva linear 86. Perspectiva notada por diferentes planos na imagem. 87. Perspectiva tonal ou atmosférica. 84. Figuras tridimensionais.
  • 36. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 36 Escala: quando trabalhamos com os elementos visuais em uma área específica bidimensional, devemos prestar atenção na relação entre os tamanhos das imagens. Esta relação entre os tamanhos é a escala, também conhecida como proporção. Ao falarmos sobre escala ou proporão vamos estar comparando conceitos opostos: grande e pequeno. A medida para se estabelecer uma relação comparativa de escala é o próprio ser humano, tendo sido desenvolvida pelos gregos antigos uma relação proporcional perfeita, a seção áurea, obtida através do seccionamento de um quadrado, usando a diagonal de uma de suas metades como raio para ampliar as suas dimensões originais, convertendo-o num retângulo áureo. A escala, como elemento da linguagem visual, traz em si um grande potencial de criação de efeitos e significados na construção de mensagens comunicativas e expressivas. 89. Escala: relação de tamanhos entre as formas. 88. Projeção de perspectiva: linha do horizonte, linhas convergentes e dois pontos de fuga. 90. Templo de Atena (Acropolis - Partenon). Atenas, Grécia. C. 447-432 A.C. As construções da Grécia Antiga seguiam um ideal de proporção. Nesta obra a fachada do Partenon corresponde a um retângulo áureo perfeito.
  • 37. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 37 Para saber mais Cubismo: Um dos principais movimentos artísticos do séc. XX, que teve destaque entre os anos de 1908 e 1914. Possui esse nome por que uma pintura de Georges Braque, seu precursor, pareciam “cubinhos”, e o nome pegou. Os cubistas “quebravam” a imagem da realidade representando na sua arte formas vistas, ao mesmo tempo, em todas as posições. Faz uso de formas, cores e materiais e técnicas variadas como pintura, colagem, escultura etc. Este estilo variava entre a arte figurativa e abstrata já que parecia “desmontar” e “remontar” os objetos de maneira que todos os seus lados fossem vistos em um só instante. Destaca-se nesse movimento o espanhol Pablo Picasso (1881-1973) considerado um dos maiores artistas do séc. XX, que causou uma revolução na arte com seu quadro “Les Demoiselles D’Avignon” (As senhoritas de Avignon), pintando mulheres nuas com corpos e rostos deformados, sem respeitar proporções ou a perspectiva, indo do figurativo ao quase abstrato. Conhecendo mais sobre o tema Direção: quando observamos qualquer imagem procuramos sempre organizá-la e entendê- la visualmente quanto à sua forma, dimensão, tamanho e outros elementos. Também procuramos um sentido para a nossa observação, isto é, a direção que percebemos na imagem. Podemos fazer relação das direções principais com as três formas básicas: quadrado – horizontal e vertical; triângulo – a inclinada; o círculo – a curva. Cada direção básica expressa um sentido próprio: horizontal – estase, calma; vertical – prontidão, equilíbrio; inclinada – instabilidade, atividade; curva – continuidade, totalidade. Movimento: ao percorremos a imagem com os olhos durante a observação seguindo uma ou várias direções (horizontal, vertical, inclinado e curva) estamos trabalhando também com o elemento básico do movimento. O movimento funciona como uma ação que se realiza através da ilusão criada pelo olho humano. Podemos observar uma imagem estática num papel e parecer que ela está se movimentando para os nossos olhos. Isso acontece devido à maneira como os elementos básicos são arranjados e combinados entre si para criar a ilusão do movimento. 91. Les Demoiselles D’Avignon. Pablo Picasso. França. 1907. 92. Direção. 93. Movimento.
  • 38. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 38 Para saber mais Futurismo: Estilo artístico surgido na França, em 1909, com um manifesto literário promovido pelo poeta Marinetti convocando os artistas para demonstrarem “audácia, coragem e revolta” e comemorarem a “nova beleza, a beleza da velocidade”. O estilo se desenvolveu mais na Itália onde os pintores foram influenciados pela vida urbana moderna com suas máquinas, a velocidade dos carros, o barulho da cidade grande. Os pintores combinavam cores fortes e vibrantes com formas e linhas que transmitissem uma sensação de movimento na tela. Para os futuristas, a visão humana é dinâmica, observa tudo, por isso seu trabalho não podia ser estático, tinha de mostrar todos os espaços e formas ao mesmo tempo. Entre os principais artistas deste movimento estavam Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrá e Gino Severini. Op Art / Optical Art (Arte Ótica): Desenvolvida nos anos 1960, a Op Art (em português Arte Ótica) buscavam menos expressão sentimental e mais visualização nos seus trabalhos. Construíam suas obras usando linhas, formas e cores organizadas com precisão e rigidez, sem temas definidos e de caráter abstrato, mas quando observadas transmitiam instabilidade e movimento de maneira a causar ilusões de ótica. Os artistas que mais se destacaram foi o pintor franco-húngaro Vitor Vasarely, a inglesa Bridget Riley e o americano Richard Anuszkiewicz. Pensando sobre o tema • Fique em um ambiente fechado com a iluminação artificial (lâmpada) desligada. Utilize uma lanterna ou vela e observe como a sua luz cria diferentes efeitos de sombras. • Consiga uma televisão que tenha controle de intensidade de cores e diminua até ficar preto e branco. Observe como existe uma grande diferença na imagem entre as áreas claras e sombreadas. • Pesquise em revistas diversas, propagandas que tenham feito o uso de cores. Tente achar um significado para estas cores e por quê elas foram empregadas na imagem. Ampliando os conhecimentos Tom: Nós percebemos o mundo pelos sentidos da audição, olfato, tato, paladar e, principalmente, pela visão que só é possível pela existência da luz. A sensibilidade dos olhos para a luz faz com que possamos discernir formas, movimentos, texturas, cores e tons. O tom é a quantidade relativa de luz existente em um ambiente ou numa imagem, definindo sua obscuridade ou claridade, ausência ou presença de luz. Temos uma relação de contraste entre o claro-escuro. 96. O tom (quantidade de iluminação numa imagem) é independente da informação de cor (croma). 94. Formas únicas de continuidade do espaço. Umberto Boccioni. Itália. 1913. 95. Orion. Victor vasrely. 1956.
  • 39. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 39 Sem esta relação não veríamos o mundo da maneira que ele nos aparenta. A luz natural emitida pelo sol, a luz branca, é refletida, absorvida, circunda e penetra nos objetos que, por sua vez, têm características de absorver ou refletir a luminosidade que recebe. Assim, podemos enxergar as sombras e perceber o volume das coisas (elemento da dimensão), o espaço que elas ocupam, identificando sua forma, massa, cor, textura, se está estática ou em movimento etc. As múltiplas gradações entre o claro e escuro consistem numa escala tonal. Esta escala tonal pode ser aplicada para obtermos vários efeitos sendo um dos principais a perspectiva (ilusão de tridimensionalidade) causada pelo jogo de luz e sombra, chamada de perspectiva tonal. Dentro da linguagem visual o elemento básico do tom se torna essencial para uma representação imagética reconhecida pela percepção humana. Cor: Este é um elemento básico da linguagem visual que merece um estudo maior, descrevendo seus aspectos, características, composição e classificação básicas. Ao longo da história, teóricos e artistas tentaram explicar a natureza da cor e como o ela ocorre enquanto fenômeno percebido pela visão. Como foi dito, enxergamos graças à presença da luz, e as cores só existem devido à sua presença também. A luz natural ou solar é também denominada de luz branca, deslocando-se a uma velocidade a cerca de 300.000 km/s quando propagada no vácuo (espaço sem ar). A luz branca pode ser decomposta em milhões de cores na natureza, mas o ser humano só é capaz de enxergar e identificar uma parte que chamamos de espectro luminoso visível. As cores principais do espectro luminoso visível obtido através da decomposição da luz branca são: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Estas cores podem ser observadas na natureza na forma do arco-íris, com as gotículas de água suspensas na atmosfera funcionando como prismas para a decomposição da luz branca. Na imagem ao lado o artista usando a técnica da litogravura (feita usando pedra como matriz de impressão) criou uma mistura de vários elementos básicos da linguagem visual, em que se destacam a forma, dimensão, escala, movimento e tom, para iludir o observador. Você consegue se orientar e definir onde é alto e baixo e o que o personagenm está fazendo? 97. Exemplos de escalas tonais e a relação do contraste entre o claro e o escuro. 98. Ciclo. M.C. Escher. Suíça. 1938
  • 40. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 40 A cor, enquanto fenômeno físico, possui leis naturais que a regem, e, enquanto fenômeno fisiológico, possui características identificáveis quanto ao modo como é percebida pelo olho humano. De acordo com a percepção, as cores possuem três dimensões: matiz (croma), saturação (pureza relativa da cor) e brilho (valor tonal). O matiz ou croma é a cor em si, com suas especificidades individuais. A saturação é a pureza relativa da cor ou a intensidade da sua presença indo da presença máxima do seu matiz até um cinza neutro. O brilho relativo corresponde ao valor tonal das gradações entre sua luminosidade ou obscuridade. Vale destacar que a presença ou ausência de cor não afeta o tom, que é constante. Quando diminuímos a saturação de um matiz ele se torna gradativamente um cinza (assim como a experiência da televisão no começo do assunto). As cores são divididas em cor luz e cor pigmento, cada qual com uma classificação para os diferentes matizes. Para os que trabalham com cor-luz (como na televisão ou no cinema), as primárias são: vermelho, verde e azul-violetado. A mistura dessas três luzes coloridas produz o branco, denominando-se o fenômeno síntese aditiva. Para o químico, o artista e todos que trabalham com substâncias corantes opacas (cores-pigmento) as cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. A mistura das cores-pigmento vermelho, amarelo e azul produz o cinza neutro por síntese subtrativa. Nas artes gráficas, pintura em aquarela e para todos que utilizam cor-pigmento transparente, ou por transparência em retículas, as primárias são o magenta, o amarelo e o ciano. A mistura dessas três cores também produz o cinza neutro por síntese subtrativa. 99. Decomposição da luz branca no espectro visível por um prisma. 103. Síntese aditiva – cor luz. 104. Síntese subtrativa – cor pigmento opaco. 105. Síntese subtrativa – cor pigmento transparente. 102. Luminosidade. 101. Saturação. 100. Matiz.
  • 41. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 41 Outro aspecto importante a ser lembrado no elemento básico cor é a existência das cores complementares, isto é, aquelas que se equivalem e se equilibram enquanto matizes expressivos e com saturação máxima. Para entendermos as cores complementares devemos deixar claro que as cores primárias fundamentais são indivisíveis no campo perceptivo visual: vermelho, azul e amarelo. As complementares derivam da relação destas três cores fundamentais da seguinte forma: o azul mais o vermelho originam o violeta ou roxo, que é uma cor secundária por ter sido obtida da combinação de duas primárias em igual porção. A cor amarela não participou desta combinação logo, a cor violeta ou roxo e a cor amarela são complementares. Assim, o verde é o complementar do vermelho, e o laranja é complementar do azul e o roxo é complementar do amarelo. Esta complementaridade entre as cores encontra uma explicação fisiológica no efeito da imagem posterior (pós-imagem). Este é o fenômeno visual fisiológico que ocorre quando o olho humano esteve fixado ou concentrado em alguma informação visual. Quando essa informação ou objeto é substituído por um campo branco e vazio, vê-se uma imagem negativa no espaço vazio. Este efeito de pós-imagem é visualizado através dos contrastes simultâneos existentes entre a relação de duas ou mais cores, explorando as três dimensões da cor. Os contrastes simultâneos são notados entre as cores complementares, quando colocadas juntas ou entre uma mesma cor tendo a saturação do seu matiz alterada, ou ainda quando colocamos uma cor com um valor tonal diferente, criando assim um jogo de claro- escuro, destacando ou apagando determinada cor. Além destas características físicas e fisiológicas da cor, ela possui também atributos qualitativos: classificação em cores quentes (vermelho, amarelo e seus derivados), cores frias (azul, violeta, verde e suas variações); e atributos emotivos: viva, morta, alegre, triste, calma, ativa etc. 106. Círculo cromático 107. Contrastes de dimensão das 108. Imagem com saturação e tom normal nas cores. 109. Imagem sem nenhuma saturação de cores somente com o tom normal.
  • 42. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 42 Jogo de cores As cores têm forte influência sobre as pessoas. Animam, relaxam, provocam emoções boas e más. As cores quentes aumentam o apetite nas pessoas, não é à toa que as lanchonetes preferem os tons de vermelho, laranja e amarelo na decoração. Já as chamadas cores frias têm efeito inverso. Eis por que se tem uma sensação de relaxamento ao se olhar o mar. Essas cores, principalmente o azul, levam à redução das atividades do corpo, como se a pessoa estivesse prestes a adormecer. De certa maneira, instintivamente, se conhece a ação das cores. Ninguém associa emoções fortes, que fazem disparar o coração, com tonalidades suaves e, muito menos, escuras. A paixão, por exemplo, é eternamente simbolizada por corações vermelhos. Já quando se está desanimado, a tendência é usar roupas de cores frias. Se as cores estimulam as pessoas, há quem acredite que podem até curar doenças, cada matiz fornecendo energia para uma parte específica do organismo. Nos quartos dos hospitais modernos, as paredes estão sendo pintadas de cores suaves em substituição ao clássico branco, isso porque o branco traz tamanha sensação de paz que, em pessoas deprimidas por causa de doenças, pode acabar resultando numa impressão de solidão. A idéia de usar cores para obter determinadas reações de comportamento é antiga. Os monges tibetanos há milhares de anos enfatizam uma cor — como o verde, para obter harmonia — conforme a meditação que pretendem fazer. Tem lógica: na escala cromática, que vai do vermelho ao violeta, a cor verde fica bem no meio. Nessa posição estratégica, parece quente ou frio, dependendo da tonalidade. Os tons que puxam mais para o azul, como o musgo, são repousantes. Já o verde-limão, próximo do amarelo, é considerado uma cor estimulante. O verde médio é o perfeito equilíbrio. Mas, em geral, qualquer verde dá sensação de bem-estar, e por esse motivo é a cor que significa "siga" no semáforo: diante da luz verde, o motorista é induzido a crer que tudo está tranqüilo e ele pode avançar. O gritante vermelho, porém, provoca sempre um choque — pois é a cor associada à agressividade, às mudanças repentinas, às revoluções onde corre sangue. Não há quem ouse ignorá-lo, a não ser algumas pessoas ao volante, com os resultados que todos conhecem. Nas roupas vestir tons fortes e contrastantes dá mais colorido à vida, quando a situação parece “preta”. Em relação à idade, é interessante perceber que os jovens — cujo organismo funciona rápido — gostam dos tons fortes, justamente os que os estimulam ainda mais. Os mais velhos, porém, combinam o passar dos anos com uma crescente sobriedade. A cultura de uma sociedade também influi na escolha das cores. Povos tropicais costumam apreciar cores vivas. É só lembrar a arte plumária dos índios brasileiros. Já as sociedades do hemisfério norte gostam de tons mais sóbrios, como os das milenares porcelanas chinesas. Às vezes, também, uma mesma situação é colorida de modo diferente em lugares diferentes. O luto nos países ocidentais é preto porque essa é a cor da morte — a sensação de preto é causada justamente pela ausência de luz, que por sua vez é relacionada à vida. Mas os budistas, por exemplo, usam branco nos enterros, como símbolo da paz alcançada pelo morto. A preferência por esta ou aquela cor também está relacionada à época. O vermelho, antigamente, era símbolo de riqueza, porque a tintura dessa cor para tecidos era caríssima. Em matéria de cor, porém, não se pode pintar tudo em um único tom. Os mais recentes estudos mostram que tudo depende do estado emocional e da personalidade de cada um — e principalmente dos valores a que se adere. Adaptado de: Superinteressante, fev / 1998, ed. 005, p. 52-55. 110. Índia Kuikuro, Brasil. 111. Mulher tibetana. 112. Prédios holandeses.
  • 43. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 43 Conheça as principais características da luz e das cores: • Decomposição da luz branca – ninguém passa a vida em branco e preto pela simples razão de que o olho humano não pára de medir as ondas luminosas do Sol. Cada uma produz uma sensação de cor através da decomposição da luz branca: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul-anil, índigo, violeta. Quando a luz alcança um objeto, este reflete algumas ondas que acabam determinando a sua cor. O branco é a sensação produzida por coisas que refletem toda a luz; um objeto preto, ao contrário, absorve todas as ondas, sem refletir nada. • Cor-Luz – observada através dos raios luminoso originada da luz branca. • Cor-Pigmento – percebida através das substâncias materiais corantes (pigmentos) na presença da luz. Pode ser opaca, como a utilizada na pintura em geral, ou transparente, utilizada principalmente nas artes gráficas. • Pigmento – substância natural ou artificial que dá coloração aos líquidos e tecidos vegetais, animais ou minerais que as contém. Para obter os pigmentos, as substâncias que os contém são geralmente transformadas em pó. • Síntese aditiva das cores – mistura das cores primárias da luz – vermelho, verde e violeta – dando origem às cores secindárias da luz – amarelo, magenta, ciano (azul). Nesta mistura a união de todas as cores luz resulta na cor branca (luz branca). • Síntese subtrativa das cores – mistura das cores primárias em forma de pigmento, tanto opaco quanto transparente. Na mistura das cores primárias do pigmento transparente são utilizados o magenta, amarelo e ciano (azul) originando as secundárias verde, vermelho e violeta. Na mistura das cores primárias do pigmento opaco são utilizados o vermelho, amarelo e azul resultando nas secundárias laranja, verde e roxo. Na síntese aditiva dos dois tipos de pigmento o resultado é um cinza neutro. • Cores análogas – cores vizinhas no círculo cromático. • Cores complementares – cores diametralmente opostas no círculo cromático. • Cores frias – predominam o azul e o verde. • Cores quentes – predominam o vermelho e o amarelo. • Cores primárias – cores puras, não se formam da mistura de outras cores (azul, vermelho e amarelo). • Cores secundárias – resultam da mistura de duas cores primárias. • Cores terciárias – resultam da mistura de uma cor primária com uma secundária. • Cores neutras – não existe predominância de tonalidades quentes ou frias (cinzas, bege, marrons, preto e branco). • Contraste de cores - o contraste é o efeito produzido pela oposição entre as cores, podendo ser: Complementar – resulta da aplicação de cores opostas no círculo cromático, ou Simultâneo – obtido pela aplicação de uma mesma cor sobre fundos diferentes e que provoca aparente mudanças de tonalidade, devido à interferência da cor de fundo sobre a cor aplicada. • Monocromia – pintura feita utilizando apenas uma cor (matiz) com gradações (variações) de tonalidades. • Policromia – pintura realizada utilizando-se várias cores (matizes) 114. Imagem em policromia. 115. Imagem em monocromia. 113. Classificação das cores.
  • 44. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 44 Para saber mais Impressionismo Movimento surgido na França que durou apenas seis anos (1860 a 1866), mas marcou a primeira revolução artística desde o Renascimento. Os artistas impressionistas rejeitavam a tradição da arte tradicional abandonando o estudo rigoroso da perspectiva, a composição equilibrada, as figuras idealizadas, o contraste tonal do claro-escuro do Renascimento. Os impressionistas buscavam representar as sensações visuais imediatas através da cor e da luz causando uma “impressão” de que o observador estivesse presente no lugar ou situação. Entre os principais representantes do movimento estavam Edouard Manet (1832-1883), Claude Monet (1840-1926), Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) e Edgar Degas (1834-1917). Eles pesquisaram e estudaram sobre os efeitos da luz e das cores pintando nas telas com pinceladas rápidas lembrando manchas irregulares. O pintor Claude Monet (1840-1926) foi um dos que mais explorou os princípios impressionistas, pintando ao ar livre, usando a luz do sol para combinar cores primárias puras uma ao lado da outra e as sombras pintadas com as cores complementares ao lado. Segundo Monet “tente esquecer que objetos têm à sua frente, árvore, casa, campo ou o que for. Pense apenas: aqui está um quadradinho azul, aqui uma longa forma cor-de-rosa, aqui uma faixa amarela e pinte-a exatamente como você a vê”. Vincent van Gogh (1853-1890) Artista holandês que seguiu os passos dos impressionistas, mas criou um estilo próprio, forte e autêntico cheio de expressividade e emoção. Sua obra transmitia sua angústia e ânsia pela vida e pela arte, alternando momentos de alegria e tristeza profunda, o que caracterizava sua loucura. Fazia suas telas com pinceladas rápidas e curtas criando formas distorcidas com cores fortes e contrastantes. Baseou toda a sua obra na utilização da cor, pintando paisagens, ambientes (como a famosa obra “O quarto”) e vários auto- retratos. Viveu sem fama sem ter sua arte reconhecida e vendeu apenas um único quadro em toda sua vida. Atualmente suas obras são comercializadas por milhões de dólares, estando entre as mais valorizadas de todos os tempos. “As telas dizem o que não pode ser dito em palavras” – Van Gogh. 116. Imagem em monocromiaLe Bassin d’Argenteuil. Claude Monet. França. 1875 117. Auto-retrato. Van Gogh Holanda. 1889
  • 45. APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS – Garcia Junior 45 Parte 8 – Fundamentos compositivos da imagem Ampliando os conhecimentos Os elementos básicos por si só não constituem uma mensagem visual, como uma obra de arte, por exemplo, sendo necessário, para isso, seguir alguns fundamentos de como compor a imagem para que transmita e expresse idéias e emoções do autor. Tais fundamentos não surgiram ou foram inventados por acaso, mas foram observados, analisados e experimentados por estudiosos e artistas. Equilíbrio: o ser humano tem por necessidade física e mental a busca constante do equilíbrio, da estabilidade em qualquer objeto visto ou situação vivenciada. Quando uma pessoa observa qualquer imagem tem como referência uma linha do horizonte, que funciona como base para se localizar no espaço que está. A partir desta referência é que podemos definir alto ou baixo, esquerda ou direita, nos orientando e orientando aos outros. O ser humano percebe o todo, mesmo se aquilo que se apresenta para ele é formado por muitas partes separadas, tentando sempre restaurar o equilíbrio. Este fenômeno é a busca do fechamento, simetria e regularidade das unidades que compõem uma figura, objeto ou ação. A maneira de como percebemos e entendemos uma imagem ou situação é que nos leva a determinados comportamentos e reações. Na linguagem visual o equilíbrio é verificado quando traçamos um eixo vertical sob uma linha horizontal secundária como base, obtendo uma estrutura visual, chamada de eixo sentido, que funciona como referência para nossa orientação. O equilíbrio físico e o equilíbrio visual não são necessariamente os mesmos, assim como o centro físico geométrico de um objeto ou figura não é o mesmo centro visual percebido pelas pessoas. Para entendermos isso é importante lembrar que equilíbrio não é simetria, mas esta é apenas a forma mais simples de equilíbrio. Tensão: oposto do equilíbrio, a tensão vem desestruturar a referência do eixo sentido da linha vertical e da linha-base horizontal causando uma instabilidade na observação do objeto ou situação. Passa a existir então uma relação entre o equilíbrio e a tensão, num jogo de forças que atuam no campo de visão percebido pelo ser humano. Estas influências no modo de como percebemos a imagem são chamadas de forças de movimento por que agem sobre um ponto de aplicação, sob uma direção e com certa intensidade na percepção visual. Este jogo de forças pode e deve ser usado para causar sensações, impressões e efeitos diversos na linguagem visual, cabendo adequar sua ação para um fim específico. O dinamismo e a atividade, de uma imagem carregada de tensão, contrastam com a calma e estase de outra que possua equilíbrio. Estes dois fundamentos, equilíbrio e tensão, funcionam como opostos necessários já que um é referência para o outro no campo da percepção visual. 118.